TEATRO
TEATRO
TEATRO
Conceptos básicos
Acotaciones: Indicaciones que los dramaturgos introducen en su texto para que en la
dirección escénica se tengan en cuenta y se hagan siguiendo las directrices del
dramático. El teatro va dando a través de las acotaciones indicaciones de cómo debe
de ser el espacio, aunque lo más importante del teatro es el tiempo. Por primera vez
en el siglo XVII la sensibilidad artista y la filosofía se planeta que hace el ser humano en
medio del mundo. Lo más importante de la existencia humanan es el tiempo porque
somos finitos y esto se acaba. Por tanto,
¿Qué arte es el que más se parece a la escritura de una obra dramática? La música y
concretamente la partitura de un compositor ya que se necesita el mismo proceso de
recepción que una obra de teatro.
¿En qué se diferencia un texto de una obra teatral y una partitura? En que la partitura
se mueve solo en la dimensión del tiempo mientras que los textos dramáticos se
mueven en la dimensión del tiempo y el espacio.
Tenemos que levantar el escenario en nuestra imaginación; hay tres bloques
importantes en un texto dramático que debemos de tener en cuenta cuando leemos
obras de teatro:
- Construcción dramática: el primer aspecto que tiene que ver con la
construcción dramática tiene que ver en cuantos actos ha divido el dramaturgo
su texto, es decir, la acción dramática. Normalmente están dividas en tres actos
o jornadas. Estas macro divisiones temporales tienen que ver con el tiempo que
dura la acción dramática. Cada acto tiene un número de escenas (en el Siglo de
Oro no se enumeraban, cada vez que entra o sale un personaje en el escenario
hay un cambio de escena. La multitud de escenas refleja que el tiempo va muy
acelerado y esto implica que la palabra importante poco, no hay tiempo para
pensar, dialogar, reflexionar... En cambio, cuando hay pocas escenas es una
obra escrita para llevar a la reflexión, el peso lo tienen las palabras.
Otro aspecto importante que tiene q ver con la construcción dramática, son los
elementos liricos como el baile, la estrofa de un soneto y las canciones que los
autores introducen en sus textos dramáticos para abrir unas brechas
temporales en la acción dramática y permiten la libertad a los personajes.
Otro aspecto es la cantidad de espacios donde cada uno de ellos está vinculado
a un personaje y tienen una función en la acción dramática.
Otro aspecto es en qué momento empieza el conflicto dramático (acción o
comportamiento que desencadena el conflicto existencial por el cual el
dramaturgo escribe esta obra)
- Representación de la trama (conflicto dramático que hace que exista una obra
de teatro escrita). Debemos de fijarnos si el drama tiene una división tripartita,
es decir, si hay un planteamiento, nudo y desenlace. Hay obras que empiezan in
media res, es decir, en medio del conflicto. El planteamiento presenta a los
personajes más importantes que van a participar en la trama y sus respectivas
inquietudes y todos los elementos que van a tener que encontrarse cuando
estallé el conflicto. El nudo son aquellas escenas en las que manifiesta
explícitamente el conflicto y el desenlace en el que se resuelve o no el conflicto.
Otro aspecto importante es como diferenciamos cada genero dramático:
comedia (desenlace feliz aunque a los personajes secundarios les va muy mal),
tragedia(el enfoqué está en los protagonistas , en el desenlace los personajes
acaban peor de como empiezan y es que mueren socialmente , físicamente ,
metafóricamente …) y el drama (en el inicio se rompe la harmonía con el
conflicto dramático y en el desenlace se recompone una nueva harmonía
habiendo perdido mucho por el camino que hace justica al sufrimiento de
todos los protagonistas).
Otro aspecto es el comportamiento, los diálogos y en definitiva los personajes
que son la espoleta que desencadena el conflicto.
Otro aspecto son los antagonistas y qué inflexiones hay en el desarrollo de la
acción dramática. Las inflexiones son los cambios y sus recursos por excelencia
son el monólogo y el soliloquio: cuando el personaje que habla está solo en
cambio en ese segundo el personaje habla por sí mismo, pero está rodeado de
otros personajes.
Por último, si el autor recurre a símbolos para acompañar dicha acción.
- Juan del Enzina: musico y poeta de la corte de los reyes católicos, viajó a Italia
del Renacimiento y observó unas cuestiones poéticas. Llegó a la conclusión de
escribir poemas dialogados que se canten con cierta dramatización y empezó
por tanto a crear textos dramáticos; de ahí surgen sus églogas. Es considerado
el padre del teatro español.
- La celestina: aparece en 1499, obra tragicómica que aporta elementos
importantes al teatro ya que encontramos por primera vez los diálogos que
caracterizan a los personajes, personajes que ellos mismos labran su propio
destino, la voluntad de mezclar recursos lingüísticos … También aporta
elementos a la narrativa.
En siglo XVI empiezan a ver tanteos para escribir un tetro original que no fuera
imitación en lengua castellana, con dar con algunos títulos que abrieran camino a la
original historia del teatro en España.
Los que participaron en esta búsqueda fueron:
- Gil Vicente con La tragicomedia de Don Duardos: obra ambientada en el
mundo de la caballería donde el protagonista caballero enamorado de una
dama tiene un antagonista llamado Camilote(caballero horrendo , nada culto,
enamorado de una dama mayor , fea..) . El protagonista se burla de la dama de
Camilote, y este hecho se acaba con un duelo. Desde el punto de vista teatral,
esta obra abrió la posibilidad dramática de un nuevo enfoque dramático
moderno que ningún autor posterior siguió trabajándolo: lo monstruoso y lo
bello entran en conflicto; la belleza oculta lo monstruoso.
Torres Naharro: Este teatro del siglo XVI en el que se inscribe Torres, se
representaba en las cortes durante el erasmismo, corriente que proponía una
reforma de la iglesia desde dentro, arremete contra la confesión, critica la vida
llena de vicios de los representantes de la iglesia, y propone la palabra del
evangelio como única premisa para ser un buen cristiano.
Torres fue el primer autor teatral que escriba tetro, lo representaba, lo dirigía,
viajaba por toda Europa para representarlo y el primero en escribir una
perceptiva dramática original en lengua castellana que se centra en la comedia.
Otro aspecto que para Torres debe de tener la comedia es que hay tantos
personajes como exija la trama y la ley del decoro donde cada personaje se
vista y hable de acuerdo a la clase a la que pertenece.
Torres apuesta por el género de la comedia porque a través de ella traslada los
problemas del pueblo con tono cómico y esto le causó muchos problemas al ser
representada en la corte.
Hay una tradición que legitimaba la crítica, llamada Speculum principis
(tradición del espejo para príncipes) que permiten escribir obras de una gran
critica sociopolítica pero que sirviera de advertencia para los príncipes y reyes.
- El teatro de los colegios jesuíticos (en el siglo XVI), orden muy preocupada por
la buena educación tanto para ricos como para pobres, donde participó
activamente en el humanismo (corriente intelectual del Renacimiento). En esa
preocupación por colegios de buena calidad, consideraron trabajar en la
educación y en las aulas con textos que llevaban a los alumnos a leerlos y
representarlos ya que de esta manera a los estudiantes se les enseñaba a cómo
representarse a si mismos mediante textos bíblicos, textos de autores cásicos.
El teatro llegó a ser tan importante que constituyeron escenarios en los
colegios, compraban vestuarios. Al trabajar con la representación de textos
bíblicos fueron los primeros en crear personajes alegóricos.
- Escuela Valenciana (en la segunda mitad del siglo XVI) en la ciudad de Valencia
hubo una reunión de diferentes poetas preocupados con una fórmula de
escritura dramática novedosa. Se reunieron en la Academia de los Nocturnos,
donde tenían debates sobre cómo tenía que ser este nuevo teatro. Plantearon
la importancia de que apoyaran en el género cómico, que buscan sobre todo
entretener, tenía que tener una gran preocupación poética. Teatro en verso y
refinado en la métrica, tenía que ser ágil. Obras de fácil representación. Se
empezaron a construir espacios para llevar a cabo estas propuestas novedosas.
De esta Escuela Valenciana surge el arte nuevo de hacer novelas.
- La Comedia del Arte (primera mitad siglo XVI), movimiento que nace en Italia y
eran compañías itinerantes donde su teatro se basaba en la improvisación. Los
actores están hartos de representar teatro de salón y deciden irse a la calle a
hacer improvisaciones y de esta manera entran en contacto con el pueblo.
Antes de esta teoría sobre el amor que sustenta el neoplatonismo, había dos teorías
que resultan la síntesis del neoplatonismo:
- El amor platónico (de Platón): es aquel que defiende que las almas son mitades
de otras almas, cada mitad es puesta en un cuerpo, y buscamos durante toda
nuestra vida nuestra otra mitad. Si la encontramos, podremos emprender el
camino hacia la sabiduría. Este amor está por encima de cualquier amor
humano.
Frente a estas dos propuestas del amor, el neoplatonismo fija el amor y la importancia
del ser amado como único camino posible a la sabiduría.
La Comedia del Arte aporta también una serie de recursos que Lope de Vega va a
incorporar en la Comedia Nueva:
1. La abundancia de enredos: gran cantidad de recursos con los que un personaje
engaña a otro, para confundirlo y crear así la intriga. Teatralmente se conoce
como el quid pro quo.
2. Los disfraces, la identidad fingida: un personaje se disfraza de otro, se engaña a
través de la identidad.
3. La anagnórisis: el reconocimiento al final de la obra de la verdadera identidad de
cada uno de los personajes.
4. El travestismo: En la Comedia del Arte empezó a gustar mucho el que personajes
masculinos fueran femeninos y viceversa.
5. Escenas nocturnas: la noche es el momento para el amor; no se ve nada en la
oscuridad al no existir la electricidad. La voz en el teatro clásico no es una
identificación del personaje dramático ya que esa voz era una estrategia de
engaño en estas escenas nocturnas; solo el modo en que vestía era una seño de
identidad.
6. Escondites: personajes que se ocultan detrás de una puerta, de un tapiz… para
escuchar sin ser visto y de esta manera complicar la trama.
Retomando la historia del tetro español del siglo XVI podemos destacar el hecho de
que en las dos mitades del siglo XVI hay dos generaciones de autores trágicos,
habiendo una gran diferencia entre ambos grupos. La tragedia es el género mayor del
teatro, es lo más solemne. Los trágicos forman parte del humanismo renacentista, en
consecuencia, son autores que quieren recrear a los trágicos griegos y latinos y
cómicos latinos. Quieren recrearlos en busca de una nueva forma.
La primera generación que son los primeros humanistas de nuestro renacimiento, se
acomoda en las traducciones de los cásicos grecolatinos, se limitan a imitar y por
tanto, no consiguen dar con una fórmula original.
La segunda generación que, sin lograr importantes títulos, consiguen alejarse de la
traducción e imitación. Lo consiguen ya que empieza a haber grandes problemas
políticos, los escritores sienten un gran desamparo y tienen la necesidad de manifestar
sus problemas a través de la tragedia.
La diferencia entre estos dos grupos tiene que ver con los reyes españoles: Carlos V
condiciona la primera mitad del siglo XVI y Felipe II la segunda mitad del siglo. Carlos V
fue un emperador que protegió a los reformistas erasmistas, aquellos que querían una
iglesia que permitiese la experiencia cristiana sin el control de la iglesia católica y
romana. En esta época, las personas se identificaban por el linaje. Lo que te
identificaba era el honor (reconocimiento que tiene tu apellido socialmente) y la honra
(dignidad que tiene uno ante sí mismo). Todas las familias tenían un miembro que se
encargaba de los casos de deshonra, podían quitarte del linaje. Cuando se crea la
monarquía aparece la inquisición y la iglesia, y pactaban para tener el control de las
personas y de las mentalidades: hicieron una sociedad a su medida. Carlos V estaba a
favor del reformismo, por lo que su reino fue un oasis. Tras la muerte de Carlos V, llega
al trono Felipe II, que fue un fundamentalista católico muy supersticioso, comienza de
nuevo una persecución a muerte contra todo reformista. Este monarca introducide la
figura del “valido”, la mano derecha del rey para el gobierno.
Numancia de Cervantes
Supone la incapacidad humana de vivir en paz, es la tragedia sobre la tragedia de la
guerra. Cervantes dice que es el primero en crear personajes teatrales que
representan el pensamiento oculto de otros, estos son los alegóricos. Otro tipo de
personaje que aparece en la obra Numancia, los genéricos, aquel que representa un
género sin nombre propio, como son las mujeres, los numantinos, los soldados de los
romanos. Por ultimo los personajes llamados con nombre propio.
Numancia es una obra que escribe Cervantes con una profunda motivación
sociopolítica, la escribió en torno a 1580. Diez años después tuvo lugar un
acontecimiento político trágico en la historia de España: Felipe II, rey fundamentalista
y celoso de la ortodoxia católica, pretende una sociedad española limpia, es decir, de
cristianos limpios de sangre. Se obligó a la conversión al catolicismo, se expulsó a los
árabes y judíos en 1492. Tras la muerte del rey de Carlos V, que había sido un rey muy
tolerante, vino Felipe II que quería ser todo lo contrario: se implantó la inquisición. Los
moriscos y judíos en secreto seguían manteniendo sus tradiciones y costumbres que
les habían trasmitidos sus anteriores generaciones. En aquella época, la identidad y el
linaje eran fundamentales y entonces romper con todo lo que te conforma como
persona era una especie de violación de conciencia. Carlos V tuvo un hijo natural fuera
del matrimonio, Juan de Austria que fue el capitán que gano la batalla de Lepanto en la
que participó Cervantes. Cervantes había sido militar, con la esperanza de que se le
reconociera por sus hazañas, pero el mundo se ha olvidado de él. Estuvo en un campo
de concentración donde sufrió mucho. Estuvo en la cárcel. Por todo esto, sabe de qué
somos capaces las personas.
Felipe II no quiere a su medio hermano Juan de Austria porque es un soldado ejemplar
y tiene buena fama, y hay un reducto de moriscos en Granada, por lo obligó a Juan de
Austria a ir a Granada a matar a los moriscos. Felipe II sabía que iba ser un capitulo
trágico de la historia de España, y quería vincularlo a Juan de Austria para manchar su
nombre.
Juan de Austria no podía negarse por honor militar, si se negaba lo matarían.
Cervantes conmovido por todo, decidió escribir la Numancia ya que en aquel entonces
este tema no tenía interés literario. Cervantes lo dejó cargado de una denuncia que no
pasó desapercibida.
El tema de la obra pasa a ser el tema a través del cual denunciar la barbarie de la
guerra por si misma.
Alfredo Hermenegildo demostró que Cervantes no sólo quiere denunciar la matanza
de Numancia, sino que quiere trascender, escribir una tragedia sobre lo que supone
cualquier guerra. En la obra, Juan de Austria sería Cipión, un valeroso militar que
cumple ordenes de un imperio, pero tiene también la capacidad de reconocer el valor
del enemigo. El Imperio romano es el impero español, los soldados romanos son el
ejército español ya que los españoles son todos para Cervantes por tanto los
numantinos son los moriscos que son españoles.
Cervantes consiguió escribir una tragedia a partir de un acontecimiento histórico a
través de:
Con los personajes genéricos, personajes con nombre propio y los alegóricos.
Cervantes creó un total de 64 personajes, donde los genéricos y los de nombres propio
son más o menos del mimo número ya que lo que piensan los genéricos lo ejecutan los
de nombre propio. Los alegóricos se encargan de escenificar las verdaderas
motivaciones subconscientes, las verdades motivaciones de la acción dramática.
Además, dan la pista en esta obra del hecho histórico concreto con el que parte
Cervantes y ponen en evidencia la barbarie de la guerra.
Lo de nombre propio humanizan la acción trágica, los genéricos en algo común a todos
de la acción trágica.
La obra es un drama de tipo trágico escrita en el contexto del Renacimiento, y por ello
se clasifica como tragedia renacentista. Expresa los retos y padecimientos de los
personajes en el marco de un suceso histórico, el del asedio de Numancia (133 a.C.), y
por eso es también una tragedia histórica.
Estructura externa
Esta obra se divide en 4 jornadas. Estas macro divisiones temporales tienen que ver
con el tiempo que dura la acción dramática. Cada acto tiene un número de escenas (en
el Siglo de Oro no se enumeraban, cada vez que entra o sale un personaje en el
escenario hay un cambio de escena. La multitud de escenas refleja que el tiempo va
muy acelerado y esto implica que la palabra importante poco, no hay tiempo para
pensar, dialogar, reflexionar... En cambio, cuando hay pocas escenas es una obra
escrita para llevar a la reflexión, el peso lo tienen las palabras.
La segunda parte de esta jornada tiene lugar en otro lugar de Numancia donde se
encuentran dos soldados que hablan sobre el amor y el valor del soldado. Durante su
conversación, ven un cortejo en el que dos sacerdotes van a realizar el sacrificio
propuesto anteriormente. Todos los indicios anuncian el mal para los numantinos. Los
dos soldados retoman el tema del amor, mientras llegan el hechicero Marquino y
Milvio, el primero invoca a Plutón y a un muerto para saber qué va a ocurrir. El muerto
le anuncia el fin de la ciudad a manos de sus habitantes, pero también que en ese fin
estará su gloria. El hechicero al conocer el destino de la ciudad se suicida arrojándose
en la sepultura.
Personajes
Escipión
Publio Cornelio Escipión Emiliano, histórico líder militar romano, dirige a los invasores
en el asedio de Numancia y en toda la guerra numantina.
Jugurta
Romano de origen numidio que pertenece al bando de Escipión, y que atiende primero
a los numantinos que quieren conversar. Intentará convencer para rendirse al último
niño numantino, sin éxito.
Gayo Mario
Soldado romano de gran disciplina que recibe a Escipión en el campamento. Avisa del
incendio en su interior.
Quinto Fabio
Romano, hermano y consejero de Escipión, que ya había combatido en Hispania contra
Viriato. Aconseja rodear la ciudad con el foso y privarla de bienes.
Marandro
Numantino, interviene en la segunda jornada. En romance con Lira, roba pan a los
romanos para aliviar su hambre, cayendo herido.
Leoncio
Personaje numantino, amigo de Marandro, que rechaza los augurios. Interviene en la
segunda jornada, acude a robar comida y muere tras matar a varios soldados romanos.
Marquino
Numantino que realiza augurios, es el hechicero de la ciudad y revive a un muerto
llamado El Cuerpo. Se suicida arrojándose a la sepultura.
Teógenes
Numantino que señala cómo los romanos los tienen cercados, acusándolos de
cobardes. Llama a la autodestrucción de la ciudad y sus bienes para que no caigan en
manos romanas.
Caravino
Numantino que aparece en la segunda jornada, y que dialoga en la tercera con
Escipión desde lo alto de la muralla para que decida en batalla abierta. Escipión lo
rechaza.
Lira
Doncella numantina enamorada de Marandro. Habla con él del hambre que padecen.
La propuesta noble, muy propia del mundo antiguo, de un combate singular para
dirimir la victoria y evitar el derramamiento de sangre, también es desoída por los
romanos, que no desean más que la rendición de sus enemigos por hambre y
enfermedades.
Contexto
El viejo celoso es uno de los ocho entremeses escritos por Miguel de Cervantes y fue
publicado en 1615. Un entremés es una obra dramática que se presenta durante los
descansos de una obra más grande, y su función era entretener a la gente. El viejo
celoso pertenece al género dramático. Cervantes transforma los arquetipos de
generaciones anteriores en seres de carne y hueso, con sus defectos, virtudes y
problemas, que hablan en una lengua de múltiples registros, oída en la calle pero
sometida a un proceso creativo renovado.
Resumen
Este entremés trata un tema sobre lo avariciosa y celoso que puede llegar a ser un
hombre. El entremés se desarrolla en la casa de Lorenza, que está casada con un viejo
hombre llamado Cañizares que no la deja salir ya que tiene miedo de que se enamore
de otro o de que cualquier otro hombre la vea.
Lorenza es una mujer muy joven que está casada con Cañizares, quien es muy viejo.
Lorenza es sumamente infeliz en su matrimonio porque ella es joven y odia la manera
de ser de su esposo. Cañizares es exageradamente celoso hasta el extremo de dejarla
encerrada todo el tiempo en su casa para que no salga. Lorenza tiene una criada que
se llama Cristina, y una vecina que se llama Hortigosa.
La obra comienza con Hortigosa halagando a Lorenza porque tiene riquezas y le dice
que es afortunada. Lorenza se comienza a quejar con Hortigosa, y Hortigosa le dice que
ella le puede traer a un joven para que salga de su tristeza. Este joven es galán, limpio,
desenvuelto, un poco atractivo y sobre todo mozo. El mozo según la vecina es como un
ginjo verde; es decir, quiere bien, sabe callar y agradecer lo que por él se hace.
Lorenza empieza a dudar por su honra y por si es descubierta por su marido. La criada
y sobrina de la joven solo quiere que Lorenza deje de estar tan pensativa y angustiada
en poder del viejo. Lorenza le dice a Cristina que el señor la quiere bien y de hecho
Hortigosa lo reafirma ya que se dice que los viejos siempre son amigos de las niñas.
Antes de irse Horitigosa, Cristina le pide que le traiga un frailecico pequeñito vivo,
chiquito como unas perlas. Si les descubre el tío le dirá que es un duende y le tendrá
miedo.
Cristina le dice a su ama que si el tío les descubre le cogerán entre todos y lo ahogarán;
y lo echarán en el pozo o lo enterrarán en la caballeriza. Después de pensarlo,
finalmente Lorenza acepta la oferta de Hortigosa. En este momento, Cañizares está
fuera de su casa, después de haber tenido una larga conversación con su compadre: el
viejo marido tiene miedo de que Lorenza le engañe al darse cuenta de” lo que le falta”,
con un claro matiz sexual. “Las mujeres querrían gozar enteros los frutos del
matrimonio”. Le dice además que tiene celos del sol que mira a Lorenza, del aire que le
toca, de las faldas que la vapulan. La tiene encerrada, no se habla con nadie ni apenas
con las vecinas ya que, según el viejo, es en casa de las vecinas y de las amigas;
encubre una mala amiga, que la capa de la noche; más conciertos se hacen en su casa
y más se concluyen que en una asamblea. El compadre llega a la conclusión de que
nunca en su vida había visto a un hombre más recatado, ni más celoso, ni más
impertinente; y de los que siempre vienen del mal que temen.
Cuando Hortigosa se va de la casa, Cañizares llega. Para llevar a cabo su plan, Hortigosa
toca la puerta, y Cañizares no quiere abrir la puerta porque odia a las vecinas, pero al
final Cañizares le dice a Cristina que la deje entrar.
Hortigosa usa como pretexto venderle un guadamecí porque necesita dinero para
sacar a su hijo de la cárcel. Detrás del guadamecí está escondido el joven que le trajo a
Lorenza, y cuando ella se va, el joven entra a un cuarto de la casa. Después de discutir
con su viejo y celoso marido, Lorenza entra en el cuarto donde está el joven y ahí
mismo comete adulterio. Cañizares no sabe que el joven está en el cuarto, y entonces
no se da cuenta. Cristina le pregunta desde afuera a Lorenza si ahí dentro también está
el frailecito que le pidió a Hontigosa, pero le dice que no.
Cuando Cañizares quiere abrir la puerta donde está su esposa con el joven, Lorenza
sale y le tira una vasija de agua en los ojos. Mientras Cañizares no puede ver nada
debido al agua, el joven sale del cuarto y se va. Ya que no se da cuenta Cañizares que
su esposa cometió adulterio, Lorenza le empieza a gritar a Cañizares y a recordarle a él
lo miserable que ella se siente al estar casada con él porque el muy celoso y malo. Por
tanto grito, el alguacil toca la puerta y les pregunta que es lo que está pasando. Entra
el alguacil, los músicos, y Hortigosa a la casa. Cañizares le dice al Alguacil que son solo
problemas de matrimonio,después le dice a Hortigosa que todo es culpa de ella.
Hortigosa se defiende y le dice a Cañizares que ella no tiene la culpa de nada ni de
ningún pecado cometido por los demás. Lorenza le dice a Cañizares que se disculpe
por lo que le dijo a la vecina. Cañizares se disculpa aunque dice que odia a las vecinas.
Lorenza, por lo contrario, dice que ella ama a las vecinas, a lo cual Cristina responde,
“Yo también; mas si mi vecina me hubiera traído mi frailecico, yo la tuviera por mejor
vecina, y adiós; señoras vecinas.”
Personajes principales
Cañizares: es el viejo esposo de Lorenza; es muy celoso y odia a todas las personas o
cosas que ve como amenazas a su matrimonio. Lorenza: es la esposa de Cañizares y es
muy joven. Ella es totalmente infeliz en su matrimonio por estar siempre encerrada.
Cristina: es la criada de Lorenza y actúa como su cómplice en el entremés. Hortigosa:
ella es la vecina de Lorenza que hace posible la entrada del joven.
Personajes secundarios
Galán: un joven que fue traído por Hortigosa, y con quien Lorenza comete adulterio.
Alguacil: toca a la puerta de Cañizares y Lorenza al final del entremés.
El retablo de las maravillas es uno de los ocho entremeses escritos por Miguel de
Cervantes y fue publicado en 1615. Un entremés es una obra dramática que se
presenta durante los descansos de una obra más grande, y su función era entretener a
la gente. El viejo celoso pertenece al género dramático. Cervantes transforma los
arquetipos de generaciones anteriores en seres de carne y hueso, con sus defectos,
virtudes y problemas, que hablan en una lengua de múltiples registros, oída en la calle
pero sometida a un proceso creativo renovado.
Resumen
Los vecinos que asisten a la función, y que son las clases altas del pueblo, se sienten
presionados por la importancia de las apariencias y por el miedo a hacer el ridículo. En
este punto es cuando se desencadena la desternillante trama de la obra. Aunque
Chanfalla asegura que salen maravillas del retablo (Sansón, un toro, ratones, leones y
hasta osos colmeneros), la realidad es que no está ocurriendo nada. Solo hay una caja
de madera vacía, un público expectante y un narrador que pretende estafar a los
asistentes con un espectáculo que no existe. Pero las autoridades, por miedo a ser
tachadas de hijos ilegítimos o de judíos conversos, fingen y aseguran estar viendo las
grandiosas maravillas que les son narradas. En este juego entre la ficción y la realidad,
el espectador, consciente de que Chirinos y Chanfalla están timando a los asistentes,
autoridades incluidas, se divierte tanto por la situación surrealista como por la crítica
de costumbres que supone esta trama.
Análisis
Por todo ello, en El retablo de las maravillas Miguel nos habla del contexto social que
le tocó vivir y de las temáticas universales de aquella época pero nos cuenta mucho
más. De forma indirecta aborda también otros dos grandes bloques que narran
importantes episodios que marcaron su vida: su profesión de escritor y lo que podría
ser su alter ego, el hombre que se rebela ante las normas establecidas.
La conexión entre El retablo de las maravillas y su profesión de escritor la encontramos
en el personaje del gobernador. También poeta, se queja del robo de la autoría de sus
versos. Y no es baladí. Este mismo comentario bien podría haber salido de los labios de
Miguel cuando, una vez publicado el Quijote, Alonso Fernández de Avellaneda escribió
la segunda parte de la obra sin su consentimiento. Y la temática de su profesión nos
sirve para adentrarnos más en el personaje y conocer cómo fue el Miguel escritor.
Podemos ver entre bambalinas al Miguel poeta o al que pasó parte de su vida
enemistado con Lope de Vega.
El lenguaje que utiliza cada personaje corresponde a su posición social. Cada uno de
ellos tiene una característica especial, unos utilizan mal las expresiones latinas, otros,
no entienden idiomas... La manera de escribir de Cervantes es muy peculiar, ya que
aunque es un hombre culto, conoce a la perfección las características de las distintas
clases sociales a las que él no pertenece. Utiliza perfectamente el lenguaje. Y lo que
más admiro de este escritor, es que es capaz de poner en ridículo sus personajes para
más tarde ensalzarlos, demostrando de esta forma un gran dominio tanto de la
palabra como la composición y estructura del entremés que mantiene en vilo al lector
hasta el final, pendiente de lo que va a ocurrir
Personajes
La Chirinos: Esta palabra tiene un significado que alude a un juego con bolos antiguo
ya, pero podría estar refiriéndose a ella como un bolo. En el lenguaje popular, cundo se
dice que una persona “está como un bolo” se dice que tiene un problema de
sobrepeso, y aquí hace lo mismo, alude a la gordura de este personaje.
Rabelín: Al utilizar el diminutivo in, asemeja a Rabel con este músico de pequeño
músico principiante. Sobre todo por que es muy bajito. También aquí se alude al sufijo
in ya que es de corta estatura. Como antes he dicho, todo esto sirve para ridiculizar a
los personajes, y aquí tenemos un claro ejemplo. Inventa a un personaje muy bajo,
ingenuo y despistado, pero para exagerar todo un poco, le añade diminutivos.
Benito Repollo: Utiliza este nombre ya que en lenguaje coloquial, cuando se dice que
una persona es “repollona” es por que es muy redicha y muy engreída. Este personaje
también los es, es la típica persona que se cree “el ombligo del mundo”. A primera
vista parece muy culto, pero en el transcurso de la obra queda demostrado que es solo
la imagen, en el fondo es bastante ignorante.
Pedro Capacho: No estoy muy segura de si esto será lo correcto, pero Pedro es un
personaje débil y muy inocente, es el típico tontito, podría aludir a que es tan inocente
como un bebé de mimbre. Un capacho es un chochecito de bebé que se utiliza para
sacarles a pasear, pero lo que me importa de este significado va más allá del simple
hecho, es todas la novelas siempre hay un personaje que es mas débil, o más tonto
que los demás, y siempre se aprovechan de él.