Jazz Intrdução Ao Jazz

Fazer download em doc, pdf ou txt
Fazer download em doc, pdf ou txt
Você está na página 1de 70

Uma Breve História do Jazz

Ouvir outros músicos de jazz é de longe a atividade isolada mais importante que você
pode fazer para aprender sobre improvização de jazz. Do mesmo modo que não há
palavras que possam jamais descrever como é uma pintura de Monet, nenhuma
introdução que eu escreva irá descrever como é o som de Charlie Parker. Embora seja
importante para um músico criar seu próprio estilo, isso não deve ser feito em
isolamento. Você precisa estar a par do que outros fizeram antes de você.

Estando estabelecida a importância de ouvir, a pergunta que fica é: "Que devo ouvir?"
O mais provável é que você já tenha alguma noção dos músicos de jazz de que gosta.
Geralmente, você pode começar com um músico e a partir dele ampliar o círculo. Por
exemplo, o primeiro músico de jazz que eu escutei bastante foi o pianista Oscar
Peterson. Depois de comprar uma meia dúzia de discos dele, descobri que também
gostava de alguns dos músicos com quem ele tocava, como os trompetistas Freddie
Hubbard e Dizzy Gillespie, e comecei a comprar os discos deles também. Daí, ouvindo
o pianista Herbie Hancock tocar com Hubbard, descobri uma nova direção a explorar,
uma que me levou ao trompetista Miles Davis, e dele ao saxofonista John Coltrane, e
esse processo continua até hoje.

Parte do objetivo desta Introdução é tentar guiar você em suas audições. O que se segue
é uma breve história do jazz, com menção de muitos músicos e discos importantes.
Observe que o assunto história do jazz gerou volumes inteiros. Alguns desses estão
listados na bibliografia.

Esta Introdução faz uma rápida apresentação dos principais períodos e estilos do jazz.
Há muita superposição nas eras e estilos descritos. As últimas seções sobre história do
jazz são baseadas basicamente em princípios desenvolvidos dos anos 40 até os 60. Esta
música é às vezes chamada de corrente principal do jazz (mainstream ou straightahead
em inglês).

A biblioteca pública de sua cidade pode ser um fonte valiosa para se conhecer músicos
com os quais você não está familiarizado. Você também deve trocar discos com amigos.
Gravar discos ou CDs para o uso de outras pessoas é obviamente, entretanto, uma
violação dos direitos autorais, e isso desvaloriza a recompensa econômica dos músicos.
Você deve usar a biblioteca e as coleções de discos de outras pessoas para ter uma idéia
do que você gosta e aí sim comprar o que você quiser.

Os Primórdios do Jazz
As gravações mais antigas de jazz fáceis de encontrar são dos anos 20 e do começo dos
anos 30. O trompetista e vocalista Louis Armstrong ("Pops", "Satchmo") foi de longe a
figura mais importante desse período. Ele tocava com os grupos chamados Hot Five e
Hot Seven; qualquer gravação que você puder encontrar desses grupos é recomendada.
O estilo desses grupos, e de muitos outros desse período, geralmente é chamado de jazz
de Nova Orleans ou Dixieland. Ele é caracterizado pela improvisação coletiva, em que
todos os músicos tocam simultaneamente linhas melódicas improvisadas dentro da
estrutura harmônica da música. Louis, como cantor, é tido como o inventor do scat, em
que o vocalista usa sílabas sem sentido para cantarolar linhas melódicas improvisadas.
Outros músicos notáveis do jazz de Nova Orleans ou Dixieland são o clarinetista
Johnny Dodds, o saxofonista soprano Sidney Bechet, o trompetista King Oliver e o
trombonista Kid Ory.

Outros estilos populares desse período são várias formas de jazz no piano, entre eles o
ragtime, o Harlem stride, e o boogie-woogie. Esses estilos são na verdade bem distintos
uns dos outros, mas todos os três são caracterizados por linhas rítmicas e percussivas
para a mão esquerda e linhas velozes e cheias para a mão direita. Scott Joplin e Jelly
Roll Morton foram pioneiros do ragtime. Fats Waller, Willie "The Lion" Smith e James
P. Johnson popularizaram o padrão stride para mão esquerda (baixo, acorde, baixo,
acorde); Albert Ammons e Meade Lux Lewis desenvolveram isso nos padrões mais
rápidos de movimento da mão esquerda do boogie-woogie. Earl "Fatha" Hines foi um
pianista especialmente conhecido por sua mão direita, com a qual freqüentemente, em
vez de tocar acordes cheios ou arpejos, tocava linhas puramente melódicas, típicas dos
sopros. Isso virou um lugar-comum desde então. Art Tatum é considerado por muitos
como o maior pianista de jazz de todos os tempos; ele foi certamente um dos mais bem
dotados tecnicamente, e suas descobertas harmônicas abriram caminho para muitos que
vieram depois dele. Ele é às vezes considerado um precursor do bebop.

O Jazz das Big Bands e o Swing


Embora as big bands, como são chamadas as orquestras de jazz, sejam normalmente
associadas a uma era ligeiramente posterior, havia várias dessas orquestras tocando
durante os anos 20 e o começo dos 30, entre elas a de Fletcher Henderson. Bix
Beiderbecke foi um solista de corneta que tocava com várias bandas e era considerado
uma legenda em sua época.

Os meados dos anos 30 trouxeram a Era do Swing e o surgimento das big bands como a
música popular do momento. Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Artie
Shaw, Duke Ellington e Count Basie regeram algumas das orquestras mais conhecidas.
Houve também algumas importantes gravações de pequenos grupos de swing durante os
anos 30 e 40. Essas diferiam dos pequenos grupos anteriores porque faziam muito pouca
improvisação coletiva. A música enfatizava o solista individual. Goodman, Ellington e
Basie gravaram com freqüência nesses arranjos de pequenos grupos. Entre os
importantes saxofonistas dessa era estão Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Lester
Young, Coleman Hawkins e Ben Webster. Entre os trompetistas estão Roy Eldridge,
Harry "Sweets" Edison, Cootie Williams e Charlie Shavers. Entre os pianistas, temos
Ellington, Basie, Teddy Wilson, Erroll Garner e Oscar Peterson; no violão, Charlie
Christian, Herb Ellis, Barney Kessell e Django Reinhardt; no vibrafone, Lionel
Hampton; entre os principais baixistas estão Jimmy Blanton, Walter Page e Slam
Stewart; bateristas, Jo Jones e Sam Woodyard. Billie Holiday, Dinah Washington e Ella
Fitzgerald foram importantes cantoras dessa era. A maioria desses músicos gravava em
pequenos grupos, bem como com grandes orquestras de jazz. Os estilos desses músicos
pode ser melhor resumido dizendo-se que eles se concentraram basicamente em tocar
melodicamente, no molejo do suíngue, e no desenvolvimento da sonoridade individual.
O blues foi, como em muitos outros estilos, um importante elemento dessa música.
Bebop
O nascimento do bebop nos anos 40 é geralmente considerado um marco do começo do
jazz moderno. Esse estilo surgiu diretamente dos pequenos grupos de swing, mas deu
uma ênfase muito maior à técnica e a harmonias mais complexas, por oposição a
melodias cantáveis. Boa parte da teoria a ser discutida mais adiante nesta Introdução
deriva diretamente das inovações desse estilo. O sax alto Charlie "Bird" Parker foi o pai
desse movimento e o trompetista Dizzy Gillespie ("Diz") foi seu principal cúmplice.
Dizzy também regeu uma big band e ajudou a introduzir a música afro-cubana,
inclusive ritmos como o mambo, para públicos americanos, por meio de seu trabalho
com percussionistas cubanos. Mas foram as gravações em quinteto e outros grupos
pequenos com Diz e Bird que formaram a fundação do bebop e da maioria do jazz
moderno.

Embora, como nos estilos anteriores, muito se tenha usado do blues e da música popular
da época, inclusive canções de George Gershwin e Cole Porter, as composições
originais dos músicos de bebop começaram a divergir da música popular pela primeira
vez, e o bebop, especialmente, não tinha intenção de ser uma música para dançar. As
composições geralmente tinham andamentos rápidos e difíceis seqüências de colcheias.
Muitos dos standards do bebop são baseados em progressões de acordes de outras
músicas populares, como "I Got Rhythm", "Cherokee" ou "How High The Moon". As
improvisações eram baseadas nas escalas subentendidas nesses acordes, e as escalas
usadas incluíam alterações como a quinta bemol.

O desenvolvimento do bebop levou a novas abordagens de acompanhamento, bem


como de solo. Bateristas começaram a depender menos do bumbo e mais do prato de
condução e do chimbal. Baixistas tornaram-se responsáveis por manter a pulsação
rítmica, passando a tocar quase que exclusivamente uma linha do baixo que consistia
principalmente de semínimas enquanto marcavam a progressão harmônica. Os pianistas
puderam usar um toque mais leve, e em especial suas mãos esquerdas não eram mais
obrigadas a definir a pulsação rítmica ou a tocar a nota fundamental dos acordes. Além
disso, a forma padrão do jazz moderno tornou-se universal. Os músicos tocavam o tema
("the head") de uma peça, geralmente em uníssono, daí revezavam tocando solos
baseados na progressão de acordes da peça, e finalmente tocavam a melodia novamente.
A técnica de trocar quatro compassos, em que os solistas revezavam frases de quatro
compassos entre si ou com o baterista, também virou lugar-comum. O formato padrão
de quarteto e quinteto (piano, baixo, bateria; saxofone e/ou trompete) usado no bebop
mudou muito pouco desde os anos 40.

Muitos dos músicos das gerações anteriores ajudaram a abrir o caminho para o bebop.
Entre esses músicos estão Lester Young, Coleman Hawkins, Roy Eldridge, Charlie
Christian, Jimmy Blanton e Jo Jones. Young e Hawkins especialmente são geralmente
considerados dois dos mais importantes músicos dessa empreitada. Entre outros
notáveis músicos do bebop estão os saxofonistas Sonny Stitt e Lucky Thompson, os
trompetistas Fats Navarro, Kenny Dorham e Miles Davis, os pianistas Bud Powell,
Duke Jordan, Al Haig e Thelonious Monk, o vibrafonista Milt Jackson, os baixistas
Oscar Pettiford, Tommy Potter e Charles Mingus e bateristas como Max Roach, Kenny
Clarke e Roy Haynes. Miles, Monk e Mingus fizeram avanços posteriores nas eras pós-
bebop, e a música deles será abordada mais adiante.
Cool Jazz
Embora Miles Davis tenha aparecido primeiro em gravações bebop de Charlie Parker,
sua primeira sessão importante como um líder de banda foi chamada The Birth Of The
Cool. Um álbum contendo todas as gravações desse grupo está à venda. O estilo cool
jazz foi descrito como uma reação contra os andamentos acelerados e as complexas
idéias melódicas, harmônicas e rítmicas do bebop. Essas idéias foram apreendidas por
muitos músicos da Costa Oeste americana, e esse estilo por isso também é chamado
West Coast jazz. Essa música é geralmente mais relaxada que o bebop. Entre os outros
músicos do estilo cool estão os saxofonistas Stan Getz e Gerry Mulligan e o trompetista
Chet Baker. Stan Getz também leva o crédito pela popularização de estilos brasileiros,
como a bossa nova e o samba, nos Estados Unidos. Esses estilos e alguns poucos outros
estilos latino-americanos são às vezes chamados coletivamente de jazz latino.

Muito grupos do estilo cool jazz não usam um piano e contam, em vez disso, com o
contraponto e a harmonização entre os instrumentos de sopro, geralmente o saxofone e
o trompete, para delinear as progressões de acordes. Entre os grupos liderados por
pianistas que saíram dessa escola estão os de Dave Brubeck (com Paul Desmond no
saxofone), Lennie Tristano (com Lee Konitz e Warne Marsh no saxofone) e o Modern
Jazz Quartet ou MJQ (com John Lewis no piano e Milt Jackson no vibrafone), que
também utiliza elementos de música clássica. A incorporação de música clássica no jazz
é geralmente chamada de terceira corrente, ou third stream.

Hard Bop
Naquilo que foi descrito como ou uma extensão do bebop ou uma revolta contra o cool
jazz, um estilo de música conhecido como hard bop desenvolveu-se nos anos 50. Esse
estilo também desprezou as melodias tecnicamente exigentes do bebop, mas o fez sem
abandonar a intensidade. Ele fez isso mantendo a pulsação rítmica do bebop e ao
mesmo tempo incluindo uma saudável dose de blues e da música gospel. Art Blakey
And The Jazz Messengers foram, durante décadas, o expoentes mais conhecido desse
estilo. Muitos músicos foram criados na chamada "Universidade de Blakey". Nos
primeiros grupos de Blakey estiveram o pianista Horace Silver, o trompetista Clifford
Brown e o saxofonista Lou Donaldson. Clifford Brown também dividiu a liderança de
um grupo com Max Roach que é considerado um dos melhores quintetos da história do
jazz. Vários álbuns desses grupos estão à venda atualmente e todos são recomendados.
Miles Davis também gravou vários álbuns nesse estilo durante o começo dos anos 50.
Também houve vários grupos liderados por, ou com a participação de, organistas que
vieram dessa escola, com ainda mais influência do blues e da música gospel. O
organista Jimmy Smith e o sax tenor Stanley Turrentine foram músicos conhecidos
desse gênero.

Pós-Bop
O período que vai de meados dos anos 50 até meados dos anos 60 representa o apogeu
do moderno jazz mainstream. Muitos daqueles que hoje são considerados como entre os
maiores de todos os tempos alcançaram a fama nessa época.
Miles Davis teve quatro grupos importantes durante esse período. O primeiro tinha John
Coltrane ("Trane") no saxofone tenor, Red Garland no piano, Paul Chambers no baixo e
"Philly" Joe Jones na bateria. Esse grupo é às vezes considerado o melhor grupo de jazz
de todos os tempos. A maioria de seus álbuns está à venda atualmente, entre eles a série
com Workin'..., Steamin'..., Relaxin'... e Cookin' with the Miles Davis Quintet. Miles
aperfeiçoou seu modo brando de tocar baladas com esse grupo e a seção rítmica foi
considerada por muitos como o melhor suíngue do jazz. O segundo grupo importante de
Miles surgiu com a incorporação do sax alto Julian "Cannonball" Adderly e a
substituição de Garland por Bill Evans ou Wynton Kelly e a substituição de Jones por
Jimmy Cobb. O álbum Kind Of Blue, desse grupo, é o ponto alto da maioria das listas
de discos favoritos de jazz. O estilo básico desse grupo é chamado modal, porque ele
conta com músicas escritas em torno de escalas simples ou modos que geralmente
duram muitos compassos cada, ao contrário das harmonias rapidamente mutantes dos
estilos derivados do bebop. O terceiro grupo de Miles dessa era foi na verdade a
orquestra de Gil Evans. Miles gravou vários álbuns clássicos com Gil, inclusive o
Sketches Of Spain. O quarto grupo importante de Miles desse período tinha Wayne
Shorter no saxofone, Herbie Hancock no piano, Ron Carter no baixo e Tony Williams
na bateria. As primeiras gravações desse grupo, inclusive Live At The Plugged Nickel,
bem como o primeiro My Funny Valentine, com George Coleman no saxofone no lugar
de Wayne Shorter, apresentam principalmente versões inovadoras de standards do jazz.
Discos posteriores, como Miles Smiles e Nefertiti, consistem de músicas originais,
inclusive várias de Wayne Shorter, que em boa parte transcendem as harmonias
tradicionais. Herbie Hancock desenvolveu uma nova abordagem de harmonização que
era baseada tanto na sonoridade quanto em qualquer fundamento teórico convencional.

John Coltrane é um outro gigante desse período. Além de tocar com Miles, ele gravou o
álbum Giant Steps, em seu próprio nome, que mostrou que ele era um dos músicos
tecnicamente mais bem dotados e harmonicamente mais avançados do pedaço. Depois
de deixar Miles, ele formou um quarteto com o pianista McCoy Tyner, o baterista Elvin
Jones e vários baixistas, para finalmente se fixar em Jimmy Garrison. O modo de
Coltrane tocar com esse grupo mostrou que ele era um dos músicos mais intensamente
emocionais da parada. Tyner também é uma voz importante em seu instrumento,
apresentando um ataque muito percussivo. Elvin Jones é um mestre da intensidade
rítmica. Esse grupo evoluiu constantemente, desde o relativamente pós-bop do My
Favorite Things ao modal altamente energizado de A Love Supreme, e à excepcional
vanguarda de Meditations e Ascension.

Charles Mingus foi outro líder influente durante esse período. Seus pequenos grupos
tendiam a ser menos estruturados do que outros, o que dava mais liberdade a músicos
individuais, embora Mingus também dirigisse conjuntos maiores em que a maioria das
peças era escrita na pauta. As composições de Mingus para pequenos grupos eram com
freqüência somente rascunhos, e os músicos tinham suas partes às vezes compostas ou
arranjadas literalmente no tablado, com Mingus dando direções aos músicos. Eric
Dolphy, que toca sax alto, clarineta baixo e flauta, foi um dos pilares dos grupos de
Mingus. Seu modo de tocar era geralmente descrito como angular, o que quer dizer que
o intervalo em suas linhas eram freqüentemente grandes saltos, ao contrário das linhas
escalares, que consistem principalmente de intervalos de um tom. O álbum Charles
Mingus Presents Charles Mingus, em que Dolphy toca, é um clássico.
Thelonious Monk é geralmente visto como um dos mais importantes compositores do
jazz, além de ser tido como um pianista altamente original. O modo de ele tocar é mais
espaçado do que o da maioria de seus contemporâneos. Entre seus álbuns estão Brilliant
Corners e Thelonious Monk With John Coltrane. O pianista Bill Evans era conhecido
como um dos músicos mais sensíveis para tocar baladas, e seus álbuns com trio,
especialmente Waltz For Debby, com Scott LaFaro no baixo e Paul Motian na bateria,
são modelos da integração em trio. Wes Montgomery foi um dos mais influentes
guitarristas do jazz. Ele geralmente tocava em grupos com um organista, e tinha um som
particularmente comovedor. Ele também popularizou a técnica de tocar solos em
oitavas. Entre seus primeiros álbuns estão o Full House. Álbuns posteriores foram mais
comerciais e menos bem-vistos. O sax tenor Sonny Rollins rivalizava com Coltrane em
popularidade e gravou muitos álbuns sob seu próprio nome, inclusive Saxophone
Colossus e The Bridge, que também tinha Jim Hall na guitarra. Sonny também gravou
com Clifford Brown, Miles Davis, Bud Powell, Thelonious Monk e outros gigantes.

Entre outros músicos que valem a pena destacar dessa era estão os saxofonistas Jackie
McLean, Dexter Gordon, Joe Henderson e Charlie Rouse; os trompetistas Freddie
Hubbard, Lee Morgan, Woody Shaw e Booker Little; os trombonistas J. J. Johnson e
Curtis Fuller; o clarinetista Jimmy Guiffre; os pianistas Tommy Flanagan, Hank Jones,
Bobby Timmons, Mal Waldron, Andrew Hill, Cedar Walton, Chick Corea e Ahmad
Jamal; o organista Larry Young; os guitarristas Kenny Burrell e Joe Pass; o guitarrista e
gaiteiro Toots Thielemans; o vibrafonista Bobby Hutcherson; os baixistas Ray Brown,
Percy Heath, Sam Jones, Buster Williams, Reggie Workman, Doug Watkins e Red
Mitchell; os bateristas Billy Higgins e Ben Riley; e os vocalistas Jon Hendricks, Eddie
Jefferson, Sarah Vaughan, Betty Carter, Carmen McRae, Abbey Lincoln e Shirley Horn.
Big bands como as de Woody Herman e Stan Kenton também se destacaram.

Free Jazz e a Vanguarda


Durante estas mesmas décadas dos anos 50 e 60, alguns músicos levaram o jazz para
direções mais exploratórias. Os termos free jazz e vanguarda são geralmente usados
para descrever essas atitudes, em que as formas tradicionais, harmonia, melodia e ritmo,
foram estendidas consideravelmente, ou até abandonadas. O saxofonista Ornette
Coleman e o trompetista Don Cherry foram pioneiros desse tipo de música em álbuns
como The Shape Of Jazz To Come e Free Jazz. O primeiro, bem como vários outros
gravados com um quarteto que também tinha ou Scott LaFaro ou Charlie Haden no
baixo, e ou Billy Higgins ou Ed Blackwell na bateria, ainda retêm a atmosfera básica do
jazz dos pequenos grupos do pós-bop tradicional, com solistas alternando sobre uma
linha de baixo e uma batida suingada de bateria. Esse estilo é às vezes conhecido como
freebop. O álbum Free Jazz foi um trabalho mais cacofônico, que apresentava
improvisação coletiva.

Outra grande figura da vanguarda do jazz foi o pianista Cecil Taylor. A maneira de ele
tocar é muito percussiva, e inclui agrupamentos dissonantes de notas e rápidas
passagens técnicas que não parecem ser baseadas em nenhuma harmonia ou pulsação
rítmica em particular.

John Coltrane, como já foi mencionado, mergulhou na vanguarda em meados dos anos
60. Álbuns como Ascension e Interstellar Space mostram Coltrane absorvendo tanto
Free Jazz quanto os trabalhos de Cecil Taylor. Grupos posteriores de Coltrane tinham a
mulher dele, Alice, no piano e Rashied Ali na bateria, bem como Pharoah Sanders no
saxofone tenor. Ele também gravou o álbum The Avant Garde, com Don Cherry, que é
interessante por seus paralelos com o The Shape Of Jazz To Come e outros discos do
quarteto de Ornette Coleman. Coltrane influenciou muitos outros músicos, entre eles os
saxofonistas Archie Shepp, Sam Rivers e Albert Ayler.

Sun Ra é uma figura um tanto enigmática da vanguarda do jazz, que diz ser do planeta
Saturno. Ele toca vários instrumentos de teclas com suas big bands que vão do estilo
swing dos anos 20 ao mais ousado free jazz de Coltrane e outros.

Fusion
Miles Davis ajudou a promover a fusão do jazz com o rock de meados para o fim dos
anos 60 em álbuns como Bitches Brew e Jack Johnson. Tocavam em suas bandas
durante esse período Herbie Hancock, Chick Corea e Joe Zawinul no piano elétrico,
Ron Carter e Dave Holland no baixo, John McLaughlin na guitarra e Tony Williams e
Jack DeJohnette na bateria. Tony Williams formou uma banda inclinada para o rock
chamada Lifetime, com John McLaughlin, que também teve seu próprio grupo de alta
intensidade, a Mahavishnu Orchestra. Nos anos 70, Miles continuou a explorar novas
direções no uso de equipamentos eletrônicos e a incorporação de elementos do funk e
do rock em sua música, o que levou a álbuns como Pangea e Agharta.

Outros grupos combinaram jazz e rock numa maneira mais voltada para o grande
público, do crossover Top 40 de Spyro Gyra e Chuck Mangione ao guitarrista um tanto
mais esotérico Pat Metheny. Entre outras bandas populares de fusion estão a Weather
Report, com Wayne Shorter, Joe Zawinul e os baixistas Jaco Pastorius e Miroslav
Vitous; Return To Forever, com Chick Corea e o baixista Stanley Clarke; The
Crusaders, com o saxofonista Wilton Felder e o tecladista Joe Sample; a Yellowjackets,
com o tecladista Russell Ferrante; e a Jeff Lorber Fusion, que originalmente tinha
Kenny G no saxofone. Nos últimos anos, várias bandas de fusion alcançaram muito
sucesso comercial, inclusive as de Pat Metheny e Kenny G.

Jazz Pós-Moderno
Enquanto o fusion parecia dominar o mercado do jazz nos anos 70 e começo dos 80,
havia também outros desenvolvimentos. Alguns músicos começaram a tomar
emprestado da música clássica do século 20 bem como da música africana e de outras
formas da música internacional. Entre esses músicos incluem-se Don Cherry, Charlie
Haden, os saxofonistas Anthony Braxton, David Murray e Dewey Redman, o
clarinetista John Carter, os pianistas Carla Bley e Muhal Richard Abrams, o World
Saxophone Quartet, com quatro saxofonistas e sem seção rítmica, e o Art Ensemble Of
Chicago, com o trompetista Lester Bowie e Roscoe Mitchell tocando instrumentos de
sopro de madeira. A música deles tendia a enfatizar elementos composicionais mais
sofisticados do que a forma tema-solos-tema.

Alguns grupos, como o Oregon, rejeitaram a complexidade e as dissonâncias do jazz


moderno e tocaram num estilo muito mais simples, que deu início à atual música New
Age. No outro extremo estavam músicos como o saxofonista John Zorn e os guitarristas
Sonny Sharrock e Fred Frith, que se engajaram numa frenética forma de livre
improvisação às vezes chamada "energy music". Em algum ponto no meio desses
extremos estava o duradouro grupo formado pelo saxofonista George Adams, que foi
influenciado por Coltrane e Pharoah Sanders, e o pianista Don Pullen, influenciado por
Cecil Taylor. Esse grupo pegou muito do blues, bem como da música de vanguarda.
Outros músicos importantes durante os anos 70 e 80 foram os pianistas Abdullah
Ibrahim, Paul Bley, Anthony Davis e Keith Jarrett.

Nem todos os desenvolvimentos do jazz ocorreram nos Estados Unidos. Muitos


músicos europeus estenderam algumas das idéias do free jazz de Ornette Coleman e
Cecil Taylor, e dispensaram ainda mais as formas tradicionais. Outros se voltaram a
uma música mais introspectiva. Entre os mais bem-sucedidos dos improvisadores
europeus estão os saxofonistas Evan Parker, John Tchicai, John Surman e Jan Garbarek,
os trompetistas Kenny Wheeler e Ian Carr, o pianista John Taylor, os guitarristas Derek
Bailey e Allan Holdsworth, o baixista Eberhard Weber, o baterista John Stevens e os
arranjadores Mike Westbrook, Franz Koglman e Willem Breuker.

O Presente
Uma das grandes tendências da atualidade é um retorno às raízes bebop e pós-bop do
jazz moderno. Esse movimento é geralmente chamado de neoclassicismo. O trompetista
Wynton Marsalis e seu irmão, o saxofonista Branford Marsalis, conseguiram muito
sucesso tocando música que é baseada nos estilos dos anos 50 e 60. Os melhores dentre
esse grupo de jovens músicos, inclusive os Marsalis e as seções rítmicas deles, com
Kenny Kirkland ou Marcus Roberts no piano, Bob Hurst no baixo e Jeff "Tain" Watts
na bateria, conseguiram estender a arte por meio de novas abordagens para melodia,
harmonia, ritmo, e forma, em vez de somente recriar a música de mestres do passado.

Um acontecimento animador que vem desde os anos 80 é um grupo de músicos que se


refere à música que toca como "M-Base". Aparentemente há algum desentendimento,
mesmo entre seus membros, sobre o que o termo representa exatamente, mas a música é
caracterizada por linhas melódicas angulares tocadas sobre uma complexa batida funky,
com alterações rítmicas inusitadas. Esse movimento é liderado pelos saxofonistas Steve
Coleman, Greg Osby e Gary Thomas, o trompetista Graham Haynes, o trombonista
Robin Eubanks, o baixista Anthony Cox e o baterista Marvin "Smitty" Smith.

Muitos outros músicos estão fazendo uma música com intensidade dentro da tradição
moderna. Entre os músicos já mencionados, temos Ornette Coleman, David Murray, Joe
Henderson, Dewey Redman, Cecil Taylor, Charlie Haden, Dave Holland, Tony
Williams e Jack DeJohnette. Outros incluem os saxofonistas Phil Woods, Frank
Morgan, Bobby Watson, Tim Berne, John Zorn, Chico Freeman, Courtney Pine,
Michael Brecker, Joe Lovano, Bob Berg e Jerry Bergonzi; os clarinetistas Don Byron e
Eddie Daniels; os trompetistas Tom Harrell, Marcus Belgrave e Arturo Sandoval; os
trombonistas Steve Turre e Ray Anderson; os pianistas Geri Allen, Mulgrew Miller,
Kenny Barron, Gonzalo Rubalcaba, Eduard Simon, Renee Rosnes e Marilyn Crispell;
os guitarristas John Scofield, Bill Frisell e Kevin Eubanks; o vibrafonista Gary Burton;
os baixistas Niels-Henning Oersted Pedersen e Lonnie Plaxico; e os vocalistas Bobby
McFerrin e Cassandra Wilson. Essa não é de jeito nenhum uma lista completa, e eu
recomendo que você ouça tantos músicos quanto puder para aumentar sua percepção e
apreciação dos diferentes estilos do jazz.

Fundamentos do Jazz
Estrutura

A maior parte do jazz desde a era do bebop é baseada numa forma que é na verdade
bem similar à forma sonata da teoria clássica: uma introdução opcional, a exposição ou
tema (possivelmente repetido), a seção do desenvolvimento e a recapitulação,
possivelmente seguida de uma coda. A introdução, se presente, dá o tom para a peça; a
exposição é a melodia principal; a seção de desenvolvimento é onde o compositor
estende as idéias da exposição; a recapitulação é uma reafirmação do tema; e a coda é
um encerramento. Na linguagem do jazz, essas seções de uma peça seriam chamadas
introdução, tema (possivelmente repetido), a seção de solo, a repetição do tema, e
possivelmente uma coda ou encerramento. A introdução estabelece o clima; o tema é a
melodia principal; a seção de solo é quando os solistas improvisam sobre a melodia e/ou
a progressão de acordes da música; a repetição do tema é uma reafirmação da melodia;
e a coda ou encerramento é uma conclusão.

Embora nem toda peça siga essa forma, a vasta maioria do jazz tradicional fica muito
perto dela. Durante a seção de solo, a seção rítmica geralmente continua seguindo a
progressão de acordes do tema enquanto os solistas se revezam na improvisação. Cada
vez que a progressão é repetida é chamada um chorus (pronuncia-se "córus"), e cada
solista pode tocar durante vários chorus. Nesse aspecto, a forma tema-e-variação da
música clássica também é uma analogia válida. Cada solista toca uma variação
improvisada sobre o tema.

A improvisação é o aspecto mais importante do jazz, do mesmo modo que o


desenvolvimento é geralmente considerado a parte mais importante de uma sonata
clássica. Quando estiver ouvindo uma peça, tente cantar o tema para você mesmo por
trás dos solos. Poderá notar que alguns solistas, especialmente Thelonious Monk e
Wayne Shorter, geralmente baseiam seus solos no tema melódico tanto quanto na
progressão harmônica. Você também notará que freqüentemente se tomam liberdades
com o tema em si; músicos como Miles Davis, Coleman Hawkins, Sonny Rollins e John
Coltrane foram especialmente adeptos de fazer declarações pessoais até mesmo quando
tocavam somente o tema.

Há duas formas muito comuns de um tema no jazz. A primeira é a forma do blues, que
normalmente é uma forma de 12 compassos. Há muitas variantes das progressões
harmônicas do blues, mas a maioria é baseada na idéia de três frases de quatro
compassos. Em sua forma original, a segunda frase seria uma repetição da primeira, e a
terceira seria uma resposta a essa frase, embora raramente se siga essa convenção no
jazz. Você pode dar uma conferida nas progressões harmônicas do blues apresentadas
mais adiante para ter uma idéia de como elas soam, de modo que possa reconhecer as
formas do blues quando ouvi-las. Os textos nas capas e folhetos dos discos e os títulos
das músicas também geralmente ajudam a identificar quais faixas são baseadas no
blues. Entre as músicas de jazz bem conhecidas baseadas nas progressões do blues estão
"Now's The Time" e "Billie's Bounce", de Charlie Parker, "Straight, No Chaser" e "Blue
Monk", de Thelonious Monk, e "Freddie Freeloader" e "All Blues", de Miles Davis.

A outra forma comum no jazz é a forma AABA, amplamente usada na música popular
desde a virada para o século XX até o surgimento do rock and roll. Essa forma consiste
de duas seções, chamadas seção A e seção B, ou ponte (em inglês, bridge, de onde o
"B"). A forma é A1, A2, B (ponte), A3. As seções A são similares ou idênticas, exceto
pela letra e talvez os dois últimos compassos. A música "I Got Rhythm", de George
Gershwin, é um exemplo da forma AABA. Há literalmente centenas de músicas
baseadas na progressão harmônica dessa música, entre elas "Anthropology", de Charlie
Parker, e "Oleo", de Sonny Rollins. Outras músicas com a forma AABA incluem "Darn
That Dream", de Jimmy Van Heusen, e "There Is No Greater Love", de Isham Jones.
Músicas como essas, canções da música popular da primeira metade do Século 20 que
foram interpretadas por muitos músicos de jazz, são geralmente chamadas de standards
do jazz.

Essas estruturas são somente modelos. Músicos como Cecil Taylor nos mostraram faz
tempo que é possível expressar-se sem estruturas tão bem definidas, e aliás esse tipo de
expressão é geralmente mais pessoal do que qualquer forma organizada. Eu descrevi
essas estruturas comuns para ajudar você a compreender o contexto em que muitos
músicos trabalham, não para sugerir que elas são a única maneira. Você deve aprender a
discernir por si só, quando estiver ouvindo outros músicos, que tipo de estruturas eles
estão usando, se estiverem. Você também precisa decidir por conta própria que
estruturas usar quando estiver tocando.

Fundamentos do Jazz (parte 2)


O Suíngue do Jazz

Entender a estrutura da música é o primeiro passo em direção a uma melhor apreciação


dela. O resto desta Introdução lidará principalmente com exemplos musicais aplicados.
Antes que você mergulhe na teoria, entretanto, precisa desenvolver uma percepção do
suíngue do jazz. Isso faz parte do motivo pelo qual se deve ouvir tanta música, já que é
virtualmente impossível ensinar o suíngue do jazz com teoria. Não obstante, tentarei
explicar o que você deve ouvir e tentar alcançar quando estiver tocando.

Definição de Suingue

O elemento mais básico do suíngue do jazz é a colcheia suingada. Na música clássica,


as colcheias num compasso 4/4 devem ocupar exatamente metade de um tempo cada.
Elas são chamadas pelo pessoal do jazz de colcheias exatas (straight eighth notes, ou
simplesmente straight eighths). Toque uma escala de Dó Maior ("Dó, Ré, Mi, Fá, Sol,
Lá, Si, Dó") com colcheias exatas. Se tiver um metrônomo, ajuste ele para 96 batidas
por minuto. Essas são semínimas: "um dois três quatro". Agora subdivida isso
mentalmente: "um-e dois-e três-e qua-e".

Uma aproximação comum para o suíngue do jazz usa tercinas. Os tempos básicos são
subdivididos mentalmente como "um-e-a dois-e-a três-e-a qua-e-a", e você toca
somente no tempo e no "a". A primeira nota de cada tempo terá o dobro da duração da
segunda. Isso vai soar como um Código Morse traço-ponto-traço-ponto-traço-ponto-
traço-ponto, e é exagerado demais para sua utilização no jazz. Em algum ponto entre as
colcheias exatas (proporção 1:1 entre a primeira e a segunda nota) e as tercinas
(proporção 2:1) estão as notas do verdadeiro suíngue do jazz. Não posso dar uma
proporção exata, contudo, porque ela varia dependendo do andamento e do estilo da
peça. Em geral, quanto mais rápido o andamento, mas exatas as colcheias. Além disso,
os músicos da era pré-bebop geralmente usam um suíngue mais exagerado do que os de
períodos posteriores, mesmo no mesmo andamento. Independente de qual seja a
proporção, a segunda "metade" de cada tempo geralmente é acentuada, e os tempos dois
e quatro geralmente são acentuados também. Aqui também a quantidade de acento
depende do músico e da situação.

Também há o problema de tocar antes ou depois do tempo. Quando Dexter Gordon


toca, até mesmo as notas que deviam cair no tempo são geralmente tocadas um pouco
retardadas. Isso geralmente é chamado de laying back. Isso dá um ar mais relaxado para
a música, enquanto tocar um pouco antes as notas que deviam cair no tempo pode ter o
efeito oposto. Os baixistas geralmente tocam ligeiramente antes do tempo,
especialmente nos andamentos mais rápidos, para fazer a música seguir à frente.

Nem todos os estilos de jazz usam o suíngue da mesma maneira. A maioria dos estilos
de jazz latino e muitos estilos de fusion e jazz moderno usam colcheias exatas, ou
colcheias que são só ligeiramente suingadas. O shuffle e alguns outros estilos de rock
usam um suíngue muito exagerado. Ouça de perto a gravações de diferentes estilos,
prestando atenção às diferenças. Não se engane achando que o suíngue é uma constante
universal.

Praticando o Suíngue

Aprender a tocar colcheias em suíngue que soem naturais é geralmente a parte mais
difícil do aprender a tocar jazz, já que isso pode soar muito mal até que você consiga
fazer direito. Há algumas técnicas que podem ajudar você a superar essa complicada
fase inicial.

Se você vem ouvindo atenciosamente outros músicos, pode estar melhor em reconhecer
o suíngue do que em tocá-lo. Por isso, eu recomendo muito que você grave você mesmo
tocando colcheias em suíngue em vários andamentos, e então ouça a gravação. Você
pode julgar por si próprio se o seu suíngue soa natural ou forçado. Alguém já disse que
quem não consegue suingar sozinho, não consegue suingar. É preciso trabalhar no seu
próprio conceito de suíngue desta maneira, para que a sua percepção de como o seu
suíngue está soando não seja influenciada pelo som de outros músicos que o estejam
acompanhando.

Você deve praticar o suíngue independente daquilo que estiver tocando. Quando
praticar escalas, pratique também o suíngue, além de simplesmente tocar as notas certas.
Tente variar o ritmo que usa para tocar a escala. Além de escalas, você deve tentar
praticar o suíngue quando estiver tocando outros exercícios ou canções. Qualquer
método de prática musical ou fakebook terá provavelmente várias peças apropriadas.
Tente tocar músicas com muitas colcheias consecutivas, mas tente também canções com
notas e pausas mais longas. Ter de tocar muitas colcheias consecutivas pode deixar você
muito tímido em relação ao suíngue.
Embora conseguir suingar sozinho seja importante, não é fácil fazer no começo, e
quando estiver desenvolvendo sua noção de suíngue, ouvir-se ocasionalmente no
contexto de um grupo também pode ajudar. Outra coisa que ajuda às vezes é ter uma
seção de acompanhamento rítmico. Se você tiver o Band-In-A-Box, pode programá-lo
para tocar chorus intermináveis em Dó Maior, e aí você pode tocar ou improvisar sobre
a escala de Dó Maior enquanto pratica o suíngue. Os discos do Jamey Aebersold
também podem fornecer o acompanhamento, mas esteja atento ao fato de que a maioria
das faixas tem muitas mudanças de acordes, e são muito complexas para ser usadas com
esse propósito. Há algumas faixas adequadas, entretanto, como as dos Volumes 1, 16,
21, 24 e 54, que são voltados para iniciantes. Esses livros, especialmente os primeiros
quatro, também contêm úteis materiais didáticos.

Se você tem um parceiro, ou um gravador, ou um seqüenciador (equipamento e/ou


software para gravar e tocar num sintetizador), pode criar acompanhamentos caseiros.
Os componentes básicos de uma batida de bateria para o suíngue são o padrão do ride
(prato de condução) e o padrão do chimbal. O padrão do ride, em sua forma mais
básica, é "1, 2 e, 3, 4 e"; ou, foneticamente, "dim dim-ah dim dim-ah". As colcheias nos
tempos 2 e 4 devem ser suingadas, é claro. O chimbal é fechado (com o pedal) no 2 e 4.
Linhas de baixo podem ser construídas seguindo-se algumas regras simples. Primeiro,
toque semínimas. Segundo, toque-as nas duas oitavas abaixo do Dó central. Terceiro,
toque somente notas da escala em que você está trabalhando. Quarto, a maioria das
notas deve estar somente um tom de distância da nota anterior, embora saltos ocasionais
sejam aceitáveis. Por exemplo, uma linha de baixo em Dó Maior pode consistir de "Dó,
Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Si, Dó". Você vai precisar de
muita paciência para criar seu próprio acompanhamento com um gravador, já que vai
precisar gravar muitos compassos para não ter que ficar rebobinando a fita quando
estiver improvisando mais adiante. Um seqüenciador permite que você crie loops, de
modo que possa gravar somente alguns compassos e fazer com que eles sejam repetidos
indefinidamente.

Fundamentos do Jazz (parte 3)


Criatividade

O aspecto mais importante da improvisação é a criatividade. Este é o mais vital dos


conceitos que um improvisador precisa entender. O objetivo é escutar alguma coisa
interessante na sua cabeça e conseguir tocá-la imediatamente. O seu entendimento dos
fundamentos da música é um aliado nessa jornada. Ele pode ajudar você a interpretar os
sons que você escuta na sua cabeça, relacionando-os a sons que você conhece e
compreende. A sua fluência técnica no seu instrumento é um outro aliado. Ela pode
ajudar você a executar com precisão aquilo que você conceber. A inspiração, entretanto,
é o que permite que você ouça idéias interessantes para começo de conversa. Essa
fagulha criativa é o que distingue o verdadeiro artista do mero artesão. Embora
nenhuma introdução como esta vá consiguir mostrar como ser criativo, posso tentar
jogar um pouco de luz sobre a criatividade naquilo em que ela se relaciona com a
improvisação.
O Processo Criativo

O trompetista Clark Terry resume o processo criativo como sendo "imitar, assimilar,
inovar". Ouvir outros músicos pode lhe dar idéias que você pode querer desenvolver
mais, enquanto conseguir reproduzir com sucesso o que eles estão fazendo é um passo
rumo a conseguir expressar-se. Depois, você precisa entender por que as coisas que
você está tocando soam da maneira como elas soam, para que, quando você quiser criar
um som específico, saiba como alcançá-lo. A teoria apresentada nas próximas seções
pode ajudar você a estruturar seus pensamentos e pode também ajudar você a identificar
os sons que você ouve. Entretanto, os processos analíticos são um auxílio para o
processo criativo, não uma substituição dele. Duas analogias, uma com a língua e outra
com a matemática, podem ajudar a deixar isso mais claro.

Quando começou a falar, você aprendeu primeiro ouvindo outras pessoas e imitando
elas. Gradualmente, você tornou-se consciente de noções da gramática, até que um dia a
gramática foi codificada para você em aulas de português. O seu vocabulário vem
provavelmente crescendo desde que você pronunciou a primeira palavra. Tanto na
escrita quanto na conversação, suas ferramentas são o seu conhecimento de gramática,
vocabulário e o assunto apropriado. Para escrever ou falar alguma coisa interessante,
entretanto, você precisa ter uma certa dose de inspiração. Não é suficiente juntar
seqüências gramaticalmente corretas de palavras. O que você tem a dizer é geralmente
mais importante do que a maneira como o diz, embora o uso correto da língua possa
ajudar você a passar sua mensagem. Do mesmo modo, na música, o conhecimento de
teoria e dos fundamentos são as ferramentas da composição e da improvisação, mas a
inspiração exerce o papel mais importante em determinar o seu sucesso. Não basta
simplesmente coar as notas "certas"; é preciso que você toque música interessante. A
improvisação no jazz é geralmente comparada a "contar uma história", e, como uma boa
história, deve ser bem estruturada e também passar alguma coisa interessante para o
ouvinte.

Na matemática, a criatividade também pode com freqüência ser crucial. Aprender os


vários axiomas, fórmulas e equações normalmente não diz a você como resolver um
problema lógico específico, integrar uma certa função ou provar um novo teorema.
Alguma inventividade é necessária para se conseguir aplicar o conhecimento ao
problema específico. Geralmente, saber como problemas similares foram resolvidos no
passado pode dar uma idéia de por onde começar, e a experiência em trabalhar com um
tipo específico de problema pode ajudar a direcionar você. Entretanto, em todos os
problemas matemáticos, exceto os mais simples, algum pensamento original é
necessário. Da mesma maneira, no jazz, sua familiaridade com os trabalhos de outros
músicos pode ajudar você a começar, e seu conhecimento de teoria pode ajudar a
direcionar você, mas para ser um improvisador bem-sucedido, você precisa ser criativo.
Do mesmo modo que longas colunas de números não são necessariamente interessantes,
mesmo que a soma seja correta, tampouco o é uma improvisação que consista de nada
mais do que escalas e padrões baseados nessas escalas.

Sua experiência como ouvinte, seu conhecimento de teoria musical e a experimentação


com o seu instrumento vão definir o contexto musical em que você conseguirá se
exprimir. Você deve continuamente se esforçar para expandir esse contexto, ouvindo
muitos músicos diferentes, analisando o que você ouve e praticando tanto quanto
possível. Mesmo assim, o ingrediente final, a inspiração, você terá de descobrir por
conta própria.

A Improvisação

Você deve, a esta altura, se já não o fez, começar a improvisar. Você deve começar da
mesma maneira que começou a praticar o suíngue: sozinho e sem acompanhamento a
princípio, com um gravador se possível, e depois com algum tipo de acompanhamento
de seção rítmica. Novamente, o Band-In-A-Box, os discos Aebersold, ou os
acompanhamentos criados por você mesmo serão muito valiosos.

Para suas primeiras tentativas de improvisação, escolha uma tonalidade com que se
sinta confortável e então comece a tocar o que der na cabeça. Invente pequenas
melodias que usem principalmente notas da escala escolhida. Não tente preencher todo
o espaço disponível com notas. Em vez disso, concentre-se em ouvir uma frase curta na
cabeça, e então tente tocar essa frase. Não se preocupe se isso significar que haverá
pausas de vários segundos ou mais entre as frases. Miles Davis usava esse tipo de
fraseado o tempo todo.

Em algum ponto, enquanto estiver improvisando numa dada tonalidade, tente tocar
notas que não são dessa tonalidade. Tocar notas que não estão na tonalidade usada é às
vezes chamado de tocar outside, ou seja, tocar por fora. Você vai descobrir que muitas
vezes isso soa muito natural, enquanto em outras, soa dissonante, ou áspero. As seções
sobre teoria mais adiante podem ajudar você a entender por que isso acontece, mas seu
ouvido é o último juiz. Quando você finalmente ficar sem idéias numa tonalidade,
talvez deva trocar para outra. Você também pode tentar improvisar sem nenhuma
tonalidade central. Acredito que isso deva ser tão natural quanto improvisar dentro de
um tom.

Transcrever solos tocados por outros músicos é uma maneira de conseguir algumas
idéias do que tocar. Você pode examinar a estrutura do solo, ver como eles usam as
várias relações acorde/escala discutidas mais adiante nesta Introdução, e tentar aplicar o
que você aprender na sua própria música. Um dos melhores solos para um iniciante
estudar é o solo de Miles Davis em "So What" no álbum Kind Of Blue. A estrutura de
acordes é simples: 16 compassos em Ré Menor, seguidos por 8 compassos em Mi
Bemol Menor, e depois 8 compassos novamente em Ré Menor. As linhas de Miles são
fáceis o bastante para ser transcritas nota por nota. As seções de teoria abaixo vão ajudar
você a entender o contexto em que Miles estava trabalhando, mas transcrever o solo
dele vai ajudar você a ver o que ele estava fazendo dentro desse contexto.

Uma outra maneira de conseguir idéias para solos é usar padrões, ou frases curtas que
você praticou antecipadamente e que sabe que vão se encaixar nas mudanças de acordes
em um ponto específico. Em geral, improvisar é muito mais do que simplesmente juntar
padrões um depois do outro, mas praticar padrões pode ser uma boa maneira de
desenvolver sua técnica, bem como seu ouvido, especialmente se você pratica seus
padrões em todas as 12 tonalidades. Há vários livros, entre eles Patterns For Jazz, de
Jerry Coker, que apresentam alguns padrões úteis.

Uma técnica usada com freqüência na era do bebop e desde então é a citação, ou usar
uma frase reconhecível de uma outra composição, ou de uma improvisação gravada
bem conhecida, como parte de sua própria improvisação. Isso às vezes também é
chamado de interpolação. Você pode ter notado isso acontecendo em solos que já ouviu.
Há geralmente algum valor humorístico em fazer citações, especialmente se o trabalho
interpolado é algo bobinho como "Pop Goes The Weasel".

Os obstáculos mais importantes para um improvisador iniciante superar são suas


próprias inibições. A princípio, quando estiver praticando improvisação sozinho, você
pode achar que não tem nenhuma idéia para tocar. Depois que você tiver chegado ao
ponto em que se sente confortável e concluir que é hora de tocar com outros músicos,
pode se sentir envergonhado de tocar na frente de seus colegas. Finalmente, quando
conseguir tocar com outros músicos em lugar reservado, pode ficar com medo quando
tocar pela primeira vez em público. Não tenho curas milagrosas para esses problemas.
Só posso sugerir que você toque tanto quanto possível em cada estágio, e pressione
continuamente a si mesmo para correr riscos.

Relações Acorde/Escala
A maior parte da improvisação no jazz mainstream é baseada em progressões
harmônicas. A progressão harmônica é uma seqüência de acordes que harmoniza a
melodia. Geralmente cada acorde dura um compasso; às vezes dois, às vezes só meio.
Um fakebook mostra a cifra que representa cada acorde específico acima do ponto
correspondente na melodia.

Ainda mais importante do que os próprios acordes, entretanto, são as escalas implícitas
nesses acordes. Como improvisador, quando estiver tocando num acorde Ré Menor,
cujo símbolo é Dm, você vai normalmente tocar linhas construídas com notas da escala
do Ré Dórico. Essa seção documenta os vários acordes e as escalas associadas usadas
no jazz. Presume-se que você tenha familiaridade com o nome das notas e sua
localização.

Se seu objetivo é virar um músico de jazz, deve praticar linhas de improvisação


baseadas em todas as escalas apresentadas aqui, e em todas os 12 tons. Ou você pode
ficar com somente um tom por escala, mas deve ainda assim praticar improvisação
sobre cada relação acorde/escala para melhor reconhecer os seus sons.

Teoria Musical Básica


Esta seção revisa os conceitos de intervalos, escalas, tonalidades, acordes, e o Ciclo das
Quintas da teoria musical clássica. Aqueles leitores que já aprenderam a teoria clássica
básica podem pular esta seção se desejarem.

Intervalos

Há 12 notas diferentes na música tradicional: Dó, Dó Sustenido/Ré Bemol, Ré, Ré


Sustenido/Mi Bemol, Mi, Fá, Fá Sustenido/Sol Bemol, Sol, Sol Sustenido/Lá Bemol,
Lá, Lá Sustenido/Si Bemol e Si. Depois do Si vem o Dó uma oitava acima do primeiro
Dó, e este ciclo continua. Essa seqüência é chamada de escala cromática. Cada etapa
nessa escala é chamada de um meio tom ou semitom. O intervalo entre duas notas é
definido pelo número de semitons entre elas. Duas notas distantes um semitom, como
Dó e Dó Sustenido, definem uma segunda menor. As notas que estão dois semitons
distantes, como Dó e Ré, definem uma segunda maior. Isso também é chamado um tom
inteiro. De semitom em semitom, os demais intervalos são a terça menor, terça maior,
quarta justa, trítono, quinta justa, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior
e, por fim, a oitava.

A maioria desses intervalos também tem outros nomes. Por exemplo, um trítono é às
vezes chamado de quarta aumentada se a notação das notas do intervalo parecer
descrever uma quarta. Por exemplo, o intervalo trítono de Dó a Fá Sustenido é chamado
de quarta aumentada, porque o intervalo de Dó para Fá é uma quarta justa. Por outro
lado, se as notas do intervalo parecerem descrever uma quinta, aí o trítono é às vezes
chamado de quinta diminuta. Por exemplo, o intervalo trítono do Dó ao Sol Bemol, que
é na verdade o mesmo que o intervalo de Dó a Fá Sustenido, é chamado uma quinta
diminuta, porque o intervalo de Dó a Sol é uma quinta justa. Em geral, se qualquer
intervalo maior ou perfeito é aumentado em um semitom pela inclusão de um acidente
(a indicação de bemol ou sustenido numa nota), o intervalo resultante é chamado
aumentado, e se algum intervalo menor ou perfeito é reduzido em um semitom pela
adição de um acidente, o intervalo resultante é chamado diminuto.

Escalas Maiores e Menores

Todas as escalas são simplesmente subconjuntos da escala cromática. A maioria das


escalas tem 7 notas diferentes, mas algumas têm 5, 6 ou 8. A escala mais simples, que
será usada como um exemplo para a discussão de acordes, é a escala Dó Maior, que tem
"Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si". Uma escala maior é definida pelos intervalos entre essas
notas: "T T s T T T (s)", onde "T" indica um tom inteiro e "s", um semitom. Assim, uma
escala Sol Maior tem "Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá Sustenido", com um semitom levando
ao sol que iniciaria a próxima oitava.

A escala que consiste das mesmas notas da escala de Dó Maior, mas começa no Lá
("Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol") é uma escala de Lá Menor. Ela é chamada de escala
relativa menor de Dó Maior, já que é uma escala menor construída com as mesmas
notas. A relativa menor de qualquer escala maior é formada quando se toca as mesmas
notas a começar pela sexta nota da escala maior. Assim, a relativa menor da escala de
Sol Maior é Mi Menor.

Uma peça que é baseada numa escala específica é considerada como da tonalidade
dessa escala. Por exemplo, uma peça baseada nas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si é
considerada como sendo ou da escala de Dó Maior, ou da de Lá Menor. A progressão de
acordes da peça pode distinguir os dois. Do mesmo modo, uma peça baseada nas notas
Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá Sustenido está ou em Sol Maior ou Mi Menor. Quando a
palavra "maior" ou "menor" é omitida, presume-se "maior". O conjunto de notas bemóis
e sustenidas numa escala define a armadura de tom da tonalidade em questão. Assim, a
armadura de tom de Sol Maior contém um Fá Sustenido.

Você deve tentar tocar várias escalas maiores e menores. Talvez seja bom escrever as
notas de cada escala, ou comprar um livro como Scales For Jazz Improvisation, de Dan
Haerle, que contém muitas escalas já soletradas para você. As escalas mais complexas
descritas abaixo devem ser soletradas e praticadas. Os ouvintes de jazz devem tentar o
bastante de cada escala para se tornar familiar com seu som. Em muitos casos, somente
uma tonalidade será suficiente. Os músicos devem praticar cada escala em todas as doze
tonalidades por sobre toda a gama de seus instrumentos até que tenham completa
maestria sobre todas elas. Entretanto, não se deixe afogar pelas várias escalas a ponto de
ficar frustrado e nunca avançar para as próximas seções sobre como aplicar a teoria.
Você deve começar a aplicar a teoria quando tiver algum comando dos modos dórico,
mixolídio, lídio e lócrio descritos abaixo.

Acordes

Um acorde é um conjunto de notas, geralmente tocadas ao mesmo tempo, que formam


um relacionamento harmônico específico entre si. O acorde mais básico é a tríade. Uma
tríade, como o nome dá a entender, é composta por três notas, separadas por intervalos
de uma terça. Por exemplo, as notas Dó, Mi e Sol tocadas juntas formam a tríade Dó
Maior (C). Ela é chamada assim porque as três notas vêm do começo da escala de Dó
Maior. O intervalo de Dó a Mi é uma terça maior, e de Mi a Sol, uma terça menor. Essa
ordem de intervalos define uma tríade maior. Uma tríade de Sol Maior (G) é composta
por Sol, Si e Ré; outras tríades maiores são construídas de maneira similar.

As notas Lá, Dó e Mi formam a tríade Lá Menor, assim chamada porque as notas do


vêm do começo da escala Lá Menor. O intervalo de Lá a Dó é uma terça menor, e de Dó
a Mi, uma terça maior. Essa ordem de intervalos define uma tríade menor. Uma tríade
Mi Menor é composta de Mi, Sol e Si; outras tríades menores são construídas de
maneira similar.

Os outros dois tipos de tríades são a tríade diminuta e a tríade aumentada. Uma tríade
diminuta é como uma tríade menor, mas a terça maior no topo é reduzida a uma terça
menor. Assim, uma tríade Lá Diminuta seria formada trocando o Mi da tríade Lá Menor
por um Mi Bemol. Uma tríade aumentada é como uma tríade maior, mas a terça menor
no topo é aumentada para uma terça maior. Assim, uma tríade Dó Aumentada seria
formada pela troca do Sol numa tríade de Dó Maior pelo Sol Sustenido. Observe que
uma tríade diminuta pode ser formada com três notas da escala maior; por exemplo, Si,
Ré e Fá na escala Dó Maior. Entretanto, não existem tríades aumentadas ocorrendo
naturalmente nas escalas maiores e menores.

Uma tríade pode ser estendida adicionando-se mais terças no seu topo. Por exemplo, se
você pega a tríade de Dó Maior ("Dó, Mi, Sol"), e acrescenta Si, você tem um acorde de
Dó com Sétima Maior (Cmaj7 ou CM7), assim chamado porque as notas vêm da escala
de Dó Maior. De modo similar, se você pegar a tríade de Lá Menor ("Lá, Dó, Mi"), e
adiciona o Sol, você tem um acorde de Lá com Sétima Menor (Am7 ou A-7), assim
chamado porque as notas vêm da escala de Lá Menor. O tipo mais comum de acorde de
sétima na harmonia clássica, entretanto, é a sétima da dominante, que é obtido
adicionando-se uma sétima menor à tríade maior construída a partir da quinta nota da
escala maior, que também é chamada de dominante. Por exemplo, no tom Dó Maior, a
quinta nota é o Sol, por isso uma tríade de Sol Maior ("Sol, Si, Ré") com uma sétima
acrescentada (Fá) é um acorde de Sol com Sétima da Dominante (G7).

Esses três tipos de acordes de sétima têm um relacionamento muito importante entre si.
Em qualquer tom maior, por exemplo, Dó, o acorde construído sobre o segundo grau da
escala é um acorde de sétima menor; o acorde feito sobre o quinto grau da escala é
chamado um acorde de sétima da dominante; e um acorde com sétima feito sobre a
tônica da escala é um acorde de sétima maior. Geralmente se usam algarismos romanos
para indicar os graus da escala, com maiúsculas indicando tríades maiores e suas
sétimas, e minúsculas indicando tríades menores e suas sétimas. A seqüência Dm7 - G7
- Cmaj7 no tom de Dó pode assim ser representada como ii-V-I. Essa é uma progressão
de acordes muito comum no jazz, e ela é discutida em muito detalhe mais adiante. O
movimento da fundamental nessa progressão é de quartas justas para cima, ou de
quintas justas para baixo. Essa é também uma das resoluções mais fortes da harmonia
clássica.

As sétimas também podem ser adicionadas a tríades diminutas ou tríades aumentadas.


No caso de uma tríade diminuta, a terça adicionada pode ser uma terça menor, o que
cria uma sétima diminuta (por exemplo, "Lá, Dó, Mi Bemol, Sol Bemol", ou Adim) ou
uma terça maior, que cria uma sétima meio diminuta (por exemplo, "Si, Ré, Fá, Lá" ou
Bm7b5). Uma terça menor pode ser adicionada a uma tríade aumentada, embora esse
seja um acorde usado tão raramente que nem tem um nome padrão na teoria clássica.
Adicionar uma terça maior a uma tríade aumentada criaria um acorde de sétima só no
nome, já que a nota acrescentada é uma repetição, uma oitava acima, da fundamental (a
nota mais grave) do acorde. Por exemplo, "Dó, Mi, Sol Sustenido, Dó". Tecnicamente, a
sétima é um Si Sustenido em vez de um Dó, mas nos sistemas modernos de afinação
elas são a mesma nota. Duas notas que têm nomes diferentes mas a mesma altura, como
Si Sustenido e Dó, ou Fá Sustenido e Sol Bemol, são chamadas enarmônicas. A teoria
clássica é geralmente muito exigente quanto à grafia enarmônica correta de um acorde,
mas no jazz, a grafia mais conveniente é geralmente usada.

Outras extensões para todos os tipos de acordes de sétima podem ser criadas pela adição
de mais terças. Por exemplo, o acorde de Dó com Sétima Maior ("Dó, Mi, Sol, Si")
pode ser estendido para um acorde de Dó com Nona Maior, pelo acréscimo do Ré.
Essas extensões posteriores e alterações formadas abaixando-se ou elevando-se a nota
em meio tom, são as marcas registradas da harmonia do jazz, e são discutidas nas seções
abaixo. Embora haja uma variedade quase infinita de possibilidades de acordes, a
maioria dos acordes usados com freqüência no jazz pode ser classificada como acordes
maiores, acordes menores, acordes da dominante, ou acordes meio diminutos. Acordes
totalmente diminutos e acordes aumentados também são usados, mas, como será visto,
eles geralmente são usados como substitutos para um dos quatro tipos básicos de
acorde.

O Ciclo das Quintas

O intervalo de uma quinta justa é significativo de várias maneiras na teoria da música.


Muitas pessoas usam um diagrama chamado Ciclo das Quintas (ou Círculo das Quintas)
para ilustrar esse significado. Desenhe um círculo em que a circunferência seja dividida
em doze partes iguais, como num relógio. Coloque a letra C (Dó) no topo do ciclo, e aí
nomeie os outros pontos no sentido horário com G, D, A, E, B, F#/Gb, C#/Db, G#/Ab,
D#/Eb, A#/Bb, e F. O intervalo entre quaisquer duas notas adjacentes é uma quinta
justa. Observe que cada nota da escala cromática está incluída exatamente uma vez no
ciclo.
Uma utilidade do ciclo das quintas está em determinar as armaduras de tom. O tom de
Dó Maior (C) não tem bemóis nem sustenidos. À medida que você caminha no sentido
horário pelo círculo, cada nova armadura de tom adiciona um sustenido. Por exemplo,
Sol Maior tem um sustenido (F#); Ré Maior tem dois (F# e C#); Lá Maior tem três (F#,
C# e G#); Mi Maior tem quatro (F#, C#, G# e D#); e assim por diante. Observe também
que os próprios sustenidos adicionados em cada passo seguem o círculo das quintas, a
começar pelo F# (adicionado no Sol Maior), depois o C# (em Ré), daí o G# (em Lá),
depois o D# (em Mi), e assim por diante. No caminho oposto, se você seguir o círculo
das quintas no sentido anti-horário, as armaduras de tom adicionam bemóis. Por
exemplo, Fá Maior tem um bemol (Bb); Si Bemol Maior tem dois (Bb e Eb); Mi Bemol
Maior tem três (Bb, Eb, e Ab); e assim por diante. Os bemóis adicionados em cada
passo também seguem o ciclo das quintas, começando com o Bb (acrescentado no Fá
Maior), depois o Eb (em Si Bemol), daí o Ab (no Mi Bemol), e assim por diante.

O ciclo das quintas também define escalas. Qualquer conjunto de sete notas
consecutivas pode ser combinado para formar uma escala maior. Qualquer conjunto de
cinco notas consecutivas pode ser combinado para formar uma escala pentatônica, que
será abordada mais tarde.

Se as notas no ciclo das quintas forem consideradas como nomes de acordes, elas
mostram o movimento descendente da fundamental em quintas justas quando lidas no
sentido anti-horário. Já se observou que esse movimento da fundamental é uma das
resoluções mais fortes que existem, especialmente no contexto de uma progressão de
acordes ii-V-I. Por exemplo, uma progressão ii-V-I em Fá tem Gm7 - C7 - F, e os
nomes desses três acordes podem ser lidos a partir do círculo das quintas. Pode-se
sempre encontrar a nota a um intervalo de um trítono de uma dada nota simplesmente
olhando-se na direção diametralmente oposta no círculo. Por exemplo, um intervalo de
um trítono a partir de G é Db, e essas notas estão diretamente opostas entre si no
círculo. Isso pode ser útil na execução de substituições por trítonos, abordadas mais
adiante.

Harmonia da Escala Maior


Uma grande parte da harmonia do jazz é baseada na escala maior. Como dissemos
antes, cada escala maior tem uma relativa menor que é formada quando se toca a mesma
seqüência de notas, mas a partir do sexto grau da escala maior. Aliás, outras escalas
podem ser formadas usando-se a seqüência de notas de uma escala maior, a partir de
qualquer um de seus graus. Essas escalas são chamados modos da escala. A escala
maior natural é chamada o modo jônio (ou jônico ou iônico). A escala formada a partir
da sexta nota, a relativa menor, é chamada de modo eólio. Os nomes desses modos, bem
como outros discutidos abaixo, vêm da Grécia Antiga, embora se diga que esses nomes
foram misturados em traduções muito tempo atrás. Embora os modos gregos tenham
interesse somente histórico na teoria clássica, eles são fundamentais para o jazz.

Escala Maior ou Modo Jônio

A escala maior, ou modo jônio, deve lhe ser bem familiar a esta altura. Ela é associada
com acordes de sétima maior. No tom de Dó, por exemplo, o acorde Dó com Sétima
Maior, notado Cmaj7 (ou C com um pequeno triângulo próximo a ele, ou às vezes
CM7), tem as notas "Dó, Mi, Sol, Si", e essas notas delineiam a escala Dó Maior. Se um
compasso numa peça de música é harmonizado com um acorde Cmaj7, a escala Dó
Maior é então uma escala adequada para se usar na improvisação. A única nota dessa
escala que soa ruim quando tocada contra um acorde Cmaj7 é a quarta nota, o Fá. Você
pode convencer a si mesmo disso indo ao piano e tocando o acorde Cmaj7 com a mão
esquerda enquanto toca várias notas da escala Dó Maior com a direita. A quarta de uma
escala maior é geralmente chamada de nota evitada (avoid note) sobre um acorde de
sétima maior. Isso não significa que você não possa nunca tocar um Fá sobre um
Cmaj7, é claro, mas deve estar ciente do efeito dissonante que isso produz.

O acorde obtido acrescentando-se uma terça no topo do acorde ("Dó, Mi, Sol, Si, Ré")
seria chamada de Cmaj9, e ele implica a mesma escala. Adicionar uma outra terça
resultaria em "Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá", e esse acorde seria chamado um Cmaj11. Por
causa da natureza dissonante do Fá nesse contexto, entretanto, nem esse acorde, nem o
acorde Cmaj13, obtido pelo acréscimo de uma terça adicional (Lá), são muito usados.

Modo Dórico

O modo dórico é construído no segundo grau da escala maior, usando-se as mesmas


notas dessa escala. Por exemplo, a escala dórica de Ré é montada com as notas da escala
Dó Maior, a partir do Ré, e consiste de "Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó". O modo dórico é
muito parecido com uma escala menor, mas o sexto grau é elevado em meio tom. Ou
seja, a escala Ré Menor teria um Si Bemol, enquanto o modo dórico tem um Si. Como
ele parece tanto com a escala menor, é natural tocar esse modo sobre um acorde de
sétima menor. Aliás, ele é usado com mais freqüência do que a própria escala menor. Se
você for ao piano e tocar um acorde Dm7 ("Ré, Fá, Lá, Dó") com a mão esquerda, e
tocar as notas do modo dórico de Ré e da escala menor de Ré na mão direita, vai
provavelmente concluir que o modo dórico soa melhor, porque o Si é menos dissonante
contra um acorde Dm7 do que o Si Bemol. Se você usar o modo dórico sobre um acorde
de sétima menor, não há notas evitadas.

Do mesmo modo que com o acorde de sétima maior, você pode acrescentar terças ao
acorde de sétima menor para fazer Dm9, Dm11 e Dm13. Esses acordes ainda implicam
o uso da mesmo modo dórico. Se você usar a escala menor natural, o acorde de décima-
terceira contém a nota Si Bemol, que é um tanto dissonante nesse contexto. Esse acorde
é raramente usado, mas quando ele é pedido, é geralmente notado Dm7b6, e é uma das
poucas exceções à regra de que a maioria dos acordes são grafados em termos das
extensões com números ímpares acima da sétima. Essa regra vem do fato de que os
acordes são tradicionalmente feitos pela sobreposição de terças. A notação Dm6 é às
vezes um sinônimo de Dm13 quando o Si natural é explicitamente pedido.

Modo Frígio

O terceiro modo da escala maior é chamado de modo frígio. Na tonalidade de Dó, uma
escala frígia é construída sobre o Mi, e consiste de "Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré". Essa
escala, como o modo dórico, também é similar à escala menor, exceto que o segundo
grau no modo frígio é rebaixado em meio tom. Ou seja, uma escala Mi Menor teria um
Fá Sustenido, enquanto o modo frígio tem um Fá. Se você tentar tocar a escala frígia
sobre um acorde de sétima menor, vai provavelmente achá-lo mais dissonante do que a
escala menor, por causa da segunda rebaixada. O modo frígio é usado ocasionalmente
sobre um acorde de sétima menor, embora geralmente o acorde seja notado como m7b9
como uma dica ao improvisador de que o modo frígio deve ser usado. Há outras
situações específicas em que a escala frígia soa bem. Uma delas é sobre um acorde de
sétima da dominante com uma quarta suspensa (veja modo mixolídio, abaixo) e uma
nona rebaixada, notada susb9. Outra é sobre um acorde específico que eu vou
simplesmente chamar de um acorde frígio. Um acorde frígio sobre Mi seria "Mi, Fá, Lá,
Si, Ré". Quando o modo frígio é tocado sobre esse tipo de acorde, o resultado é um som
um tanto espanhol, particularmente se você acrescentar um Sol Sustenido à escala,
resultando naquilo que é às vezes chamado de escala frígia espanhola. Várias músicas
de Chick Corea, entre elas "La Fiesta", e boa parte da música do disco Sketches Of
Spain, de Miles Davis, usam essa sonoridade extensivamente.

Modo Lídio

O quarto modo da escala maior é o modo lídio. Na tonalidade de Dó, uma escala lídia é
construída sobre o Fá, e consiste de "Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi". Essa escala é como a
escala maior, exceto que ela contém um quarto grau aumentado. Ou seja, uma escala de
Fá Maior conteria um Si Bemol, enquanto a escala lídia contém um Si natural. Como o
quarto grau da escala maior é uma nota evitada sobre um acorde de sétima maior, essa
escala dá ao improvisador uma alternativa. Embora o som da quarta elevada possa soar
um pouco incomum no começo, você vai ver que ela é em geral preferível à quarta
natural da escala maior. Quando o símbolo Cmaj7 aparece, você tem a escolha entre as
escalas maior e lídia. Geralmente, se o modo lídio é especificamente desejado, vai
aparecer o símbolo Cmaj7#11. Lembre-se que um acorde Cmaj11 contém um Fá como
a décima primeira; o Cmaj7#11 denota que essa nota deve ser elevada em meio tom.

Modo Mixolídio

O quinto modo da escala maior é o modo mixolídio. Na tonalidade de Dó, uma escala
mixolídia é construída sobre o Sol, e consiste das notas "Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá".
Essa escala é como a escala maior, exceto que o sétimo grau é rebaixado em meio tom.
Ou seja, uma escala maior de Sol conteria um Fá Sustenido enquanto a mixolídia
contém um Fá. Como o acorde de sétima construído sobre o quinto grau da escala maior
é uma sétima da dominante, é natural que se toquem linhas baseadas no modo mixolídio
sobre um acorde de sétima da dominante. Por exemplo, a escala mixolídia de Sol pode
ser usada sobre um acorde G7.

Do mesmo modo que com a escala maior sobre um acorde de sétima maior, o quarto
grau da escala (Dó no caso do Sol Mixolídio) é uma nota um tanto evitada sobre um
acorde de sétima da dominante. Entretanto, existe um acorde chamado de acorde
suspenso, notado Gsus, Gsus4, G7sus, G7sus4, F/G, Dm7/G, ou G11 sobre o qual não
há notas a evitar no modo mixolídio de Sol. A notação F/G indica uma tríade de Fá
Maior sobre a nota Sol no baixo. O termo "suspensão" vem da harmonia clássica e se
refere ao retardo temporário da terça num acorde da dominante ao se tocar primeiro a
quarta, antes de resolvê-la na terça. No jazz, entretanto, a quarta geralmente não é nunca
resolvida. O acorde suspenso consiste da fundamental, quarta, quinta, e geralmente
também a sétima. A música "Maiden Voyage", de Herbie Hancock, consiste somente de
acordes suspensos não resolvidos.

Escala Menor ou Modo Eólio

O modo eólio, ou escala menor, já foi discutido. Ele pode ser tocado sobre um acorde
menor com sétima, embora os modos dórico ou frígio sejam usados com mais
freqüência. Ele é geralmente mais usado sobre um acorde m7b6.

Modo Lócrio

O sétimo e último modo da escala maior é o modo lócrio. Na tonalidade de Dó, uma
escala lócria é construída sobre o Si, e consiste das notas "Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá".
O acorde de sétima construído sobre essa escala ("Si, Ré, Fá, Lá") é um acorde de
sétima meio diminuto, Bm7b5. Esse símbolo vem do fato de que esse acorde é similar a
um Bm7, exceto que a quinta é rebaixada em meio tom. O símbolo clássico para esse
acorde é um círculo cortado por um "/" no meio. A escala lócria pode ser usada sobre
um acorde de sétima meio diminuto (também chamado de sétima menor com quinta
bemol), mas o segundo grau é um tanto dissonante e é às vezes considerado uma nota
evitada.

Harmonia da Escala Menor Melódica


Na teoria clássica, há três tipos de escala menor. A escala menor que já discutimos, o
modo eólio, é também chamada de escala menor natural ou pura. As duas outras escalas
menores foram derivadas dela para oferecer possibilidades harmônicas e melódicas mais
interessantes. Se você construir uma progressão ii-V-I numa escala menor, vai descobrir
que o acorde de sétima construído sobre a tônica é um acorde de sétima menor, e o
acorde de sétima construído sobre o segundo grau é um acorde de sétima meio
diminuto. Por exemplo, Am7 e Bm7b5 na escala Lá Menor. O acorde construído sobre
o quinto grau dessa escala é um acorde menor, por exemplo Em7 em Lá Menor. A
resolução de Em7 em Am7 não é tão forte quanto a de E7 em Am7. Além disso, o Am7
não soa como uma tônica; ele soa como se precisasse resolver num acorde de Ré Maior.
Ao elevar o sétimo grau da escala menor em meio tom (isto é, elevar o Sol de Lá Menor
para Sol Sustenido), esses problemas são resolvidos. O acorde construído no quinto
grau é agora um E7, e o acorde de sétima construído sobre a tônica é uma tríade de Lá
Menor com uma sétima maior, geralmente notado Am-maj7. Isso cria um ii-V-i muito
mais forte. A escala resultante, "Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Sustenido", é chamada de
menor harmônica, porque se entende que ela gera harmonias mais interessantes que a
escala menor natural.

O sétimo grau de uma escala maior é às vezes chamado de nota sensível, já que está
somente meio tom abaixo da tônica e encaminha muito bem a ela melodicamente. O
sétimo grau da escala menor natural, por sua vez, está um grau inteiro abaixo da tônica e
não encaminha tão bem para ela. Embora a escala menor harmônica contenha uma nota
sensível, se você tocar essa escala, notará que o intervalo entre o sexto e o sétimo graus
(o Fá e o Sol Sustenido na escala Lá Menor Harmônica) é estranho melodicamente.
Esse intervalo é chamado de segunda aumentada. Embora ele soe exatamente como uma
terça menor, não há tons na escala entre as duas notas. Esse intervalo é considerado
dissonante na harmonia clássica. Para consertar a situação, a sexta pode ser elevada
meio tom também (de Fá para Fá Sustenido) para gerar a menor melódica. Na teoria
clássica, essa escala é geralmente usada somente de modo ascendente. Quando
descendente, já que o Sol Sustenido não é usado para encaminhar para a tônica Lá, a
menor natural é geralmente usada em seu lugar. A harmonia de jazz normalmente não
distingue esses casos, contudo. A escala menor melódica ("Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá
Sustenido, Sol Sustenido") é usada tanto no sentido ascendente quanto no descendente.

Tanto a menor harmônica quanto a melódica delineiam um acorde m-maj7 no primeiro


grau, por exemplo um Am-maj7 ("Lá, Dó, Mi, Sól Sustenido") em Lá Menor. Tanto a
escala menor harmônica quanto a menor melódica podem ser usadas sobre este acorde.
A menor melódica também é usada sobre acordes marcados simplesmente m6, embora,
como foi observado antes, esse símbolo possa também implicar o modo dórico. Vários
dos modos da escala menor melódica geram harmonias particularmente interessantes e
são tocados com freqüência no jazz. Essas escalas não são normalmente descritas na
teoria clássica, por isso os nomes delas são menos padronizados que os modos da escala
maior.

Frígio com Sexta Maior

Não existe um termo único para o segundo modo da escala menor melódica. O segundo
modo da menor melódica de Lá é "Si, Dó, Ré, Mi, Fá Sustenido, Sol Sustenido, Lá".
Esta escala é similar ao modo frígio, exceto que tem uma sexta maior. Por esse motivo,
ela pode ser chamada de modo frígio com sexta maior, embora esse nome não seja de
modo algum padronizado. Ele é usado com mais freqüência como um substituto para o
modo frígio.

Lídio Aumentado

O terceiro modo da escala menor melódica é conhecido como um modo lídio


aumentado. Numa menor melódica de Lá, uma escala lídia aumentada é construída
sobre o Dó e consiste de "Dó, Ré, Mi, Fá Sustenido, Sol Sustenido, Lá, Si". Essa escala
contém um acorde aumentado com sétima maior, "Dó, Mi, Sol Sustenido, Si". Não
existe um símbolo padrão para este acorde, mas se utiliza Cmaj7#5 ocasionalmente,
como também Cmaj7-aug ou Cmaj7+. Quando esse acorde é pedido, a escala lídia
aumentada é uma escolha apropriada. O acorde maj7#5 é usado principalmente como
um substituto para um acorde normal de sétima maior.
Lídio Dominante

O quarto modo da escala menor melódica é geralmente chamado de lídio dominante, ou


lídio com sétima bemol (lídio b7). Se você montá-lo, verá por quê. Numa escala menor
melódica em Lá, uma escala lídia dominante é feita a partir do Ré e consiste de "Ré, Mi,
Fá Sustenido, Sol Sustenido, Lá, Si, Dó". Esta escala lembra a escala Ré Maior, "Ré,
Mi, Fá Sustenido, Sol, Lá, Si, Dó Sustenido", mas com duas alterações: a quarta
aumentada, característica do modo lídio, e a sétima menor, característica do modo
mixolídio. O modo mixolídio foi descrito como uma possível escolha de escala para uso
sobre um acorde de sétima da dominante, mas o quarto grau era uma nota a se evitar. A
escala lídia dominante não contém esta nota a evitar. Do mesmo modo que com a escala
lídia e a quarta aumentada sobre um acorde de sétima maior, a escala lídia dominante
pode soar incomum a princípio, mas é geralmente mais interessante do que o modo
mixolídio quando tocada sobre uma sétima da dominante.

Este som específico, a quarta aumentada sobre um acorde de sétima da dominante, era
muito usado na era do bebop, e fez os primeiros músicos do bebop receber muitas
críticas pelo uso desses sons não-tradicionais. Esse som foi também a gênesis da
composição "Raise Four", de Thelonious Monk, que apresenta com destaque a quarta
aumentada na melodia. O uso dessa escala é geralmente indicado explicitamente pelo
símbolo D7#11. Músicos do bebop geralmente chamavam essa nota de uma quinta
bemol, grafando o símbolo do acorde como D7b5, embora isso normalmente implique a
escala diminuta, que é discutida mais adiante.

Quinto Modo

O quinto modo da escala menor melódica não tem um nome estabelecido, e


normalmente só é usado sobre um acorde do V grau numa progressão ii-V-i de uma
tonalidade menor. Esse uso será discutido mais adiante.

Lócrio com Segunda Maior

O sexto modo da escala menor melódica é geralmente chamado de lócrio com segunda
maior, já que é na verdade o modo lócrio com um II grau elevado em meio tom. Por
exemplo, o modo lócrio de Fá Sustenido é baseado em Sol Maior e consiste de "Fá
Sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi", mas a escala lócria com segunda maior de Fá
Sustenido é baseada num Lá Menor Melódico e consiste de "Fá Sustenido, Sol
Sustenido, Lá, Si, Dó, Ré, Mi". Já que o segundo grau do modo lócrio é uma nota
evitada sobre um acorde m7b5, a escala lócria com segunda maior é geralmente usada
em seu lugar. Essa escala é também chamada às vezes de escala meio diminuta.

Escala Alterada

O sétimo modo da escala menor melódica é geralmente chamado de escala diminuta de


tons inteiros, porque ele combina os elementos das escalas diminuta e de tons inteiros,
que são discutidas mais adiante. Outro nome para essa escala é escala alterada. Para ver
por quê, recorde-se da discussão introdutória sobre acordes. Os acordes são construídos
pela superposição de terças. Discutimos as tríades, que contêm três notas, bem como os
acordes de sétima, que contêm quatro notas. No tom de Dó, o acorde G7 é o acorde de
sétima da dominante. Ele contém uma fundamental (Sol), uma terça (Si), uma quinta
(Ré), e uma sétima (Fá). Se adicionarmos outra terça no topo, Lá, temos um acorde de
nona, o G9. Se acrescentarmos uma outra terça, Dó, temos um acorde de décima
primeira, G11. O Dó é o quarto grau dessa escala, e é normalmente uma nota evitada.
Este símbolo é normalmente usado somente quando a quarta é explicitamente exigida,
como num acorde suspenso. Se então adicionarmos uma outra terça, Mi, temos um
acorde de décima terceira, G13. O Dó é normalmente omitido desse acorde. Uma outra
terça nos retornaria ao Sol.

Esse acorde pode ser alterado pela elevação ou rebaixamento de notas individuais em
meio tom. A fundamental, terça, e sétima não são normalmente alteradas, já que são as
notas que mais definem um acorde. Uma mudança em qualquer uma dessas destrói a
sensação de dominante do acorde. A décima primeira elevada já foi discutida. As outras
alterações interessantes são a quinta e a nona. Para um acorde G7, isso significa uma
quinta rebaixada, ou bemol (Ré Bemol), a quinta elevada, ou sustenida (Ré Sustenido),
a nona rebaixada, ou bemol (Lá Bemol), e a nona elevada, ou sustenida (Lá Sustenido).

Agora, vamos retornar à chamada escala alterada. Uma escala alterada de Sol pode ser
construída a partir da escala Lá Bemol Melódica, e consiste de "Sol, Lá Bemol, Si
Bemol/Lá Sustenido, Dó Bemol/Si, Ré Bemol, Mi Bemol/Ré Sustenido, Fá". Em
primeiro lugar, observe que essa escala contém Sol, Si, e Fá, a fundamental, terça e
sétima do acorde G7. As notas restantes, Lá Bemol, Si Bemol, Ré Bemol e Mi Bemol,
são respectivamente a nona bemol, a nona sustenida, a quinta bemol e a quinta
sustenida. Em outras palavras, todas as possíveis alterações num acorde de nona estão
incluídas nessa escala. O acorde implícito nessa escala é em geral notado simplesmente
como G7alt, embora a notação G7#9#5 também seja usada, como também a G7#9. Os
símbolos b9 e b5 não são normalmente usados nesse contexto, a despeito de estarem
presentes na escala, por que eles implicam a escala diminuta, que é discutida mais
adiante.

O som da escala alterada e o acorde que ela implica são muito mais complexos do que
qualquer outra escala/acorde de sétima da dominante apresentado até aqui, e é um dos
sons mais importantes do jazz pós-bop. Talvez seja bom você investir mais tempo nessa
escala para se acostumar a ela. Tente ir ao piano e tocar a fundamental, terça, e sétima
com a mão esquerda, enquanto toca a escala alterada, e linhas melódicas baseadas nela,
com a direita. Você pode utilizar essa escala mesmo quando o acorde pareça ser um
acorde de sétima da dominante comum, mas deve fazê-lo com cautela num ambiente de
grupo, porque outros integrantes da banda podem estar tocando sons do modo mixolídio
ou lídio dominante, e sua escala alterada vai soar dissonante em relação a eles. Isso não
é necessariamente errado, mas você deve estar consciente do efeito produzido.

Escalas Simétricas
Quando um modo de uma dada escala produz o mesmo tipo de escala que a original,
essa escala é dita simétrica. Várias escalas importantes usadas por músicos de jazz são
simétricas. Por exemplo, a escala cromática é simétrica, já que cada modo individual
dela é uma outra escala cromática. Nesse caso, há na verdade somente uma escala
cromática única; todas as outras são somente modos dela. Em geral, se N modos de uma
dada escala produzem o mesmo tipo de escala (inclusive o primeiro modo, a própria
escala original), então há somente 12/N escalas diferentes desse tipo.

Uma coisa a se observar nas escalas discutidas nesta seção é que elas parecem se prestar
a tocar padrões melódicos, e às vezes é difícil conseguir não soar cliché quando se usa
essas escalas. Quando se tem vários compassos de um dado acorde, uma técnica comum
é tocar uma figura breve na escala a ele associada e repeti-la transposta a várias
posições diferentes. Por exemplo, um possível padrão em Dó Maior seria "Dó, Ré, Mi,
Sol". Esse padrão pode ser repetido várias vezes com o início em diferentes posições,
talvez como "Ré, Mi, Fá, Lá" ou "Mi, Fá, Sol, Si". Por alguma razão, muitas das escalas
apresentadas abaixo convidam a esse tipo de abordagem, e é fácil terminar com uns
poucos clichés que você acaba usando todas as vezes que é confrontado por essas
escalas. Sempre fique atento a isso. Você não deve se sentir como se uma escala
estivesse ditando o que você pode ou deve tocar.

Escala de Tons Inteiros

Uma escala particularmente fácil é a escala de tons inteiros, assim chamada porque
todos os graus da escala são intervalos de um tom. Uma escala de tons inteiros em Dó
consiste de "Dó, Ré, Mi, Fá Sustenido, Sol Sustenido, Si Bemol". Ela tem somente seis
notas, e todos os seus modos (inclusive o modo original) formam escalas de tons
inteiros. Há assim somente 12/6 ou 2 escalas de tons inteiros. A outra é "Ré Bemol, Mi
Bemol, Fá, Sol, Lá Si".

Como o primeiro, o terceiro e o quinto graus dessa escala formam uma tríade
aumentada, essa escala pode ser tocada sobre acordes aumentados. Essa escala também
contém a nota que seria a sétima num acorde de sétima da dominante (ou seja, Si Bemol
num acorde C7). O acorde implícito nessa escala é notado como C7aug, Caug, C7+, C+,
ou C7#5.

Escalas Diminutas

Uma outra escala simétrica é a escala diminuta. Essa escala é também chamada de
escala tom-semitom, ou escala semitom-tom, porque ela é construída pela alternação de
intervalos de tons e semitons. Uma escala tom-semitom (vamos abreviá-la TS) em Dó
consiste de "Dó, Ré, Ré Sustenido, Fá, Fá Sustenido, Sol Sustenido, Lá, Si"; uma escala
semitom-tom (abreviada ST) consiste de "Dó, Ré Bemol, Mi Bemol, Mi, Fá Sustenido,
Sol, Lá, Si Bemol". Essas escalas contêm oito notas cada. Observe que, além da escala
original, os modos que se iniciam na terça, quinta, e sétima seja de uma escala TS ou de
uma ST (além do primeiro modo) formam outra escala TS ou ST, por isso há somente
12/4 ou 3 escalas diminutas diferentes de cada tipo. Além disso, observe que a escala
diminuta TS é exatamente o segundo modo da escala diminuta ST, por isso, na verdade,
há somente três escalas diminutas distintas no total. As versões TS e ST dessa escala
são, entretanto, usadas em situações diferentes.

A escala diminuta ST delineia um acorde de sétima da dominante com uma nona e


quinta bemol. Por exemplo, C7b9b5 é "Dó, Mi, Sol Bemol, Si Bemol, Ré Bemol", e
essas notas, bem como a sexta, a quinta natural e a nona elevada, estão todas presentes
na escala diminuta ST de Dó. A escala ST é por isso uma boa escolha para se usar sobre
acordes de sétima da dominante b9b5. John Coltrane usou muito essa sonoridade.
Essa escala é muito similar à escala alterada, que, se você recorda, também é chamada
de escala diminuta de tons inteiros. A escala alterada em Dó contém as primeiro cinco
notas da escala diminuta ST de Dó e as quatro últimas (superpondo o Mi e o Fá
Sustenido) da escala de tons inteiros de Dó. Já que ambas as escalas contêm quintas
rebaixadas e nonas rebaixadas e elevadas, elas são às vezes usadas indistintamente sobre
acordes de sétima da dominante. Tente ir para o piano e praticar essas duas escalas com
sua mão direita, sobre a fundamental, terça e sétima na esquerda. Elas soam muito
similares. Muitos fakebooks são inconsistentes no uso dos símbolos alt, #9, b9, b5,
#9#5, e b9b5. A lição aqui é que você vai ter que contar com seus ouvidos e com o bom
senso para se guiar no uso dessas duas escalas.

A escala diminuta TS delineia um acorde de sétima diminuta e é por isso usado sobre
acordes diminutos. Por exemplo, a escala diminuta TS de Dó (Dó, Ré, Ré Sustenido, Fá,
Fá Sustenido, Sol Sustenido, Lá, Si) pode ser tocada sobre Cdim ou Cdim7. O símbolo
clássico para acordes diminutos, um pequeno círculo, também é usado às vezes.
Observe que essa escala é a mesma que as escalas diminutas TS de Ré Sustenido, Fá
Sustenido, e Lá, e na verdade Cdim7, D#dim7, F#dim7, e Adim7 são todas inversões do
mesmo acorde. Eles podem ser usados indistintamente.

Mais importante ainda é que essa escala é também o mesmo que as escalas diminutas
ST em Ré, Fá, Sol Sustenido, e Si. Essas escalas são associadas com seus respectivos
acordes dominantes com nona bemol e quinta bemol (b9b5). Os acordes diminutos Dó,
Mi Bemol, Fá Sustenido e Lá são por isso geralmente usados como substituições de
acordes para os respectivos acordes de sétima da dominante, e vice-versa. Na maioria
dos lugares onde você vê um acorde diminuto, pode substituí-lo por um dos respectivos
acordes de sétima da dominante. Uma progressão particularmente comum é | Cmaj7 |
C#dim | Dm7 |. O acorde C#dim aqui implica a escala diminuta TS de Dó Sustenido,
que é o mesmo que as escalas diminutas ST de Dó, Mi Bemol, Fá Sustenido, e Lá.
Nesse caso, o acorde A7b9b5 pode ser usado no lugar do acorde C#dim. Não apenas os
acordes A7b9b5 e C#dim compartilham a mesma escala, mas o acorde de Lá com
Sétima da Dominante também resolve bem no acorde de Ré Menor. Quaisquer escalas
associadas com acordes de Lá com Sétima da Dominante, como o Lá Mixolídio, Lá
Lídio Dominante, Lá Alterado, ou Lá Blues, podem ser assim tocadas sobre um acorde
C#dim nesse contexto.

Escalas Pentatônicas
Há um grupo de escalas de cinco notas conhecidas coletivamente como escalas
pentatônicas. Os intervalos numa escala pentatônica tradicional são normalmente
limitados a tons inteiros e terças menores. Muitos músicos usam essas escalas
relativamente simples com bom resultado, entre eles McCoy Tyner e Woody Shaw. As
duas escalas pentatônicas básicas são a escala pentatônica maior e a escala pentatônica
menor. Uma escala pentatônica maior em Dó contém "Dó, Ré, Mi, Sol, Lá", e uma
escala pentatônica menor em Dó contém "Dó, Mi Bemol, Fá, Sol, Si Bemol". Observe
que a escala pentatônica menor em Dó é na verdade o quinto modo de uma escala
pentatônica maior em Mi Bemol. Outros modos das escalas pentatônicas também são
usados, como por exemplo "Dó, Ré, Fá, Sol, Si Bemol", que é o segundo modo da
escala pentatônica maior em Si Bemol. Essa escala pode ser chamada de escala
pentatônica suspensa, embora essa terminologia não seja de modo algum universal.
Como seus nomes implicam, as escalas pentatônicas maior, menor e suspensa podem
ser usadas sobre acordes maiores, menores e suspensos respectivamente. Por exemplo, a
escala pentatônica maior em Dó pode ser usada sobre Cmaj7. Esse acorde é às vezes
grafado C6 para deixar mais enfatizado que a escala pentatônica maior deve ser usada.
A escala pentatônica menor em Dó pode ser usada sobre Cm7. A escala pentatônica
suspensa em Dó pode ser usada sobre um acorde C7sus.

Outras escalas de cinco notas também são usadas ocasionalmente. Por exemplo, a escala
"Mi, Fá, Lá, Si, Ré" é a tradicional "escala in sen" japonesa. Ela pode ser usada como
uma substituta para o modo frígio em Mi (observe que ela de fato define o acorde Mi
Frígio) para acrescer um sabor oriental à música. Entre as variações úteis dessa escala
estão o segundo modo, "Fá, Lá, Si, Ré, Mi", que pode ser usado sobre um acorde
Fmaj7#11; o quarto modo, "Si, Ré, Mi, Fá, Lá", que pode ser usado sobre um acorde
Bm7b5; e o quinto modo, "Ré, Mi, Fá, Lá, Si", que pode ser usado sobre um acorde
Dm6.

Como há relativamente poucas notas numa escala pentatônica, uma única escala
pentatônica pode geralmente ser usada sobre vários diferentes acordes sem nenhuma
nota a se evitar realmente. Por exemplo, a escala pentatônica maior em Dó, "Dó, Ré,
Mi, Sol, Lá", pode ser usada sobre Cmaj7, C7, D7sus, Dm7, Em7b6, Fmaj7, G7sus,
Gm7, ou Am7.

A Escala de Blues
e Outras Escalas Derivadas
As escalas nesta seção são principalmente derivadas de progressões de acordes, em vez
de acordes específicos. Na maioria das vezes, elas podem ser usadas como pontes entre
acordes, o que permite que você toque a mesma escala, ou escalas muito aproximadas,
sobre dois ou mais acordes diferentes. Isso é às vezes chamado de generalização
harmônica.

A Escala de Blues

A escala de blues é geralmente a primeira escala, depois da escala maior, ensinada a


iniciantes na improvisação, e em muitos casos é a única outra escala que aprendem.
Essa escala supostamente tem suas raízes na música afro-americana com surgimento na
época da escravidão, mas as origens exatas de sua encarnação moderna são
desconhecidas. A escala de blues em Dó consiste de "Dó, Mi Bemol, Fá, Fá Sustenido,
Sol, Si Bemol". O segundo grau dessa escala, que é a terça bemol da escala menor, é
chamada de "blue note". Na música vocal, ela é geralmente cantada em alguma parte
entre um Mi Bemol e um Mi. Na música instrumental, várias técnicas são empregadas
para se alcançar o mesmo efeito, tais como esticar a corda enquanto se toca um Mi
Bemol em instrumentos de corda, tocar mais baixo um Mi num instrumento de sopro,
ou tocar Mi Bemol e Mi simultaneamente num instrumento de teclado. A sétima e a
quinta bemóis também são às vezes chamadas de blue notes, e nem sempre são cantadas
ou tocadas exatamente na altura grafada. Variações da escala de blues que incluem uma
terça, quinta ou sétima naturais também podem ser usadas. Além disso, observe que se
uma quinta bemol for omitida, a escala resultante é a escala pentatônica menor. A escala
pentatônica menor pode por isso ser usada como substituta da escala de blues, e vice-
versa.

A beleza da escala de blues é que ela pode ser tocada sobre toda uma progressão de
blues sem nenhuma nota evitada. Se você tentar linhas melódicas baseadas nessa
maneira de tocar, por exemplo, uma escala de blues em Dó sobre um acorde C7, você
recebe um retorno positivo instantâneo, já que quase tudo que você consegue fazer soa
bem. Isso infelizmente leva muitos músicos a usar demais essa escala, e a esgotar suas
idéias rapidamente. Há somente um número limitado de fraseados que podem ser
tocados numa escala de seis notas, e a maioria deles já foi tocada milhares de vezes a
esta altura. Isso não significa dizer que você não deva nunca usar a escala de blues; pelo
contrário, ela é vitalmente importante para o jazz. Mas não vá ficar tão encantado com a
gratificação fácil produzida por ela a ponto de praticar fraseados de blues
exaustivamente, em vez de expandir seu vocabulário harmônico.

A metáfora da língua é uma boa. É difícil dizer coisas interessantes com um vocabulário
limitado. Geralmente músicos como Count Basie são dados como exemplos de músicos
que tiram muito de muito pouco, mas há uma diferença entre dizer poucas palavras
porque você está escolhendo elas cuidadosamente, e dizer poucas palavras porque você
não tem nada a dizer ou porque seu vocabulário é muito limitado para exprimir suas
idéias. Esse conselho transcende a escala de blues, é claro.

Não é sempre necessário variar o conteúdo harmônico de sua música se você for
suficientemente criativo em outros aspectos. Uma maneira de criar um interesse maior
quando estiver usando a escala de blues é usar qualquer efeito especial à sua disposição
para variar seu som. Eles podem incluir honking (tocar uma mesma nota repetidas
vezes) e screaming (tocar notas nos registros mais altos) para saxofonistas, growling
para baixistas, ou o uso de clusters no piano.

Escalas Menores

A escala menor harmônica é às vezes tocada sobre acordes m-maj7. Seus modos não
têm nomes padronizados, e são raramente usados por músicos de jazz, exceto como
pontes sobre uma progressão harmônica ii-V-i. Por exemplo, considere a progressão |
Bm7b5 | E7alt | Am-maj7 |. Uma escala menor harmônica de Lá pode ser tocada sobre
todos os três acordes, em vez do tradicional uso das escalas Si Lócria, Mi Alterada e Lá
Menor Melódica. Outra maneira de dizer isso é que o segundo modo pode ser tocado
sobre um acorde m7b5, e que o quinto modo pode ser usado sobre um acorde alterado
da dominante. Mesmo quando você não está usando a escala menor harmônica sobre
uma progressão inteira, talvez seja uma boa usar o seu quinto modo sobre um acorde de
V numa progressão ii-V-i em tonalidade menor. A vantagem de usar essa escala nesse
exemplo é que ela difere das escalas Si Lócria e Lá Menor Melódica por somente uma
nota cada. A desvantagem é que a tônica da escala é uma nota evitada nesse contexto.

A escala menor melódica pode ser usada da mesma maneira; seu quinto modo pode ser
usado sobre o acorde V numa progressão ii-V-i para manter algum ponto em comum
entre as escalas usadas. Observe entretanto que o segundo modo da escala Lá Menor
Melódica não é uma escolha ideal sobre o acorde Bm7b5, porque essa escala tem Fá
Sustenido em vez de Fá. Essa é a única diferença entre as escalas menores harmônica e
melódica. A escolha em relação a se se deve usar o quinto modo das escalas menores
harmônica ou melódica sobre um acorde de sétima da dominante pode parcialmente
depender da tonalidade da música. Se Fá Sustenido estiver na armadura de tom, então a
escala menor melódica pode soar mais diatônica. Você pode optar por essa escala se
esse for o som que estiver tentando obter, ou pela menor harmônica se estiver tentando
evitar soar diatônico. Por outro lado, se o Fá Sustenido não estiver na armadura de tom,
então a escala menor harmônica pode soar mais diatônica. Uma outra questão a
considerar é qual dessas escalas está mais perto da escala que você está usando no
acordes anterior e no posterior. Dependendo do som que você estiver tentando
conseguir, pode escolher a escala que tenha mais ou menos notas em comum com as
escalas adjacentes.

Escalas Bebop

A escala bebop maior é uma escala maior acrescida de uma quinta aumentada ou sexta
menor. A escala bebop maior de Dó contém "Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol Sustenido, Lá,
Si". Essa escala pode ser usada sobre acordes de sétima maior ou acordes aumentados
de sétima maior. A escala bebop maior de Dó pode também ser usada como uma ponte
entre acordes numa progressão como | Cmaj7 | Bm7b5 E7 | Am |; ou seja, a mesma
escala pode ser tocada sobre toda a progressão. Uma outra maneira de ver isso é dizer
que estamos tocando a escala bebop maior de Dó sobre o acorde Cmaj7, tocando seu
oitavo modo sobre o acorde Bm7b5, tocando seu terceiro modo sobre o acorde E7, e
tocando seu sétimo modo sobre o acorde Am. Esses modos lembram de perto as escalas
maior, lócria, alterada e menor, respectivamente. Observe que estamos usando uma
escala bebop maior de Dó sobre uma progressão ii-V-i em Lá Menor. Em geral,
podemos usar a escala bebop maior em qualquer tonalidade específica sobre uma
progressão ii-V-i na relativa menor daquela tonalidade.

Entre as outras escalas bebop está a escala bebop da dominante, que é similar ao modo
mixolídio, mas com uma sétima maior adicional. A escala bebop dominante de Dó é
portanto formada por "Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Bemol, Si". Essa escala pode ser
usada sobre acordes de sétima da dominante. A sétima maior não é na verdade uma nota
evitada se você a usar como um tom de passagem entre o Dó e o Si Bemol. Ela também
serve como a quarta elevada do acorde Fmaj7 que provavelmente seguirá o acorde C7.
Há também uma escala bebop menor, que é uma escala dórica com uma terça elevada
adicional. A escala bebop menor de Dó é portanto "Dó, Ré, Mi Bemol, Mi, Fá, Sol, Lá,
Si Bemol". Essa escala pode ser usada sobre acordes de sétima menor, e é geralmente
usada em progressões de blues de tonalidades menores para dar um sabor mais de
sétima da dominante aos acordes.

Escalas Sintéticas

As escalas de blues e bebop são às vezes chamadas escalas sintéticas, porque elas não se
encaixam bem na teoria clássica e parecem ter sido inventadas para se adequar a uma
situação particular. Em geral, um número ilimitado de escalas sintéticas pode ser
construído usando-se intervalos de segunda menor, maior ou aumentada. Talvez seja
bom que você experimente criar suas próprias escalas e procure oportunidades para usá-
las.

Quadro de Acordes e Escalas


A tabela abaixo lista os acordes que ocorrem com mais freqüência na harmonia de jazz
junto com as escalas normalmente associadas a cada acorde. Os acordes estão
agrupados nas quatro categorias básicas (maior, menor, da dominante, e meio
diminuto). Numa emergência, qualquer escala de qualquer acorde de qualquer uma
dessas categorias pode ser usada para qualquer outro acorde naquela categoria. Há uma
categoria adicional para acordes diversos no final. Há muitas outras possíveis escalas e
acordes. Entretanto, essas são as mais importantes na harmonia tradicional do jazz.

Acorde Escala/Modo

Dó Maior, Dó Lídio, Dó Maior Bebop


Cmaj7, Cmaj9, C6, C Dó Maior Pentatônica, Sol Maior Pentatônica

Cmaj7#11 Dó Lídio, Si in sen

Dó Dórico, Dó Menor Bebop, Dó Menor Pentatônica


Cm7, Cm9, Cm11, Cm Fá Maior Pentatônica, Si Bemol Maior
Pentatônica
Mi Bemol Maior Bebop, Dó Blues, Dó Menor

Dó Dórico, Dó Menor Melódica, Dó Menor


Pentatônica,
Cm6, Cm Fá Maior Pentatônica, Si Bemol Maior
Pentatônica,
Dó Menor Bebop, Mi Bemol Maior Bebop, Ré in sen

Cm-maj7 Dó Menor Melódica, Dó Menor Harmônica, Mi Bemol


Maior Bebop

Cm7b6 Dó Menor, Lá Bemol Maior Pentatônica

Cm7b9 Dó Frígio, Dó Frígio com Sexta Maior

Dó Mixolídio, Dó Lídio Dominante, Dó Bebop


Dominante,
C7, C9, C13, C Dó Blues, Dó Maior Pentatônica

C7sus, Csus, C11 Dó Mixolídio


Bb/C, Gm7/C Dó Suspensa Pentatônica, Fá Maior Pentatônica

C7#11, C7 Dó Lídio Dominante

C7alt, C7#9#5, C7#9 Dó Alterada, Fá Menor Harmônica, Fá Menor


Melódica

C7b9b5, C7b9 Dó Diminuta ST, Fá Menor Harmônica, Fá Menor


Melódica

C7aug, C7+, C7#5 Dó de Tons Inteiros

Cm7b5 Dó Lócrio com Segunda Maior, Dó Lócrio

Cdim7 Dó Diminuta de Tons Inteiros

Dó Frígio, Dó Frígio com Sexta Maior, Dó Frígio


Espanhol
Cphryg Dó in sen

Cmaj7#5 Dó Lídia Aumentada, Dó Maior Bebop


C7susb9 Dó Frígio com Sexta Maior, Dó Frígio

Aplicando a Teoria à Improvisação


A base das formas tradicionais de improvisação é criar espontaneamente e tocar
melodias que são construídas sobre a progressão harmônica básica da canção. Nos
níveis mais básicos, as notas que você escolhe para sua improvisação são parcialmente
ditadas pela escala associada com cada acorde. Isso é chamado de improvisar sobre a
progressão harmônica ("playing changes"). Formas mais avançadas de improvisação
dão ao músico mais liberdade melódica e harmônica, seja pela redução do número de
mudanças de acordes, seja por tornar as progressões de acordes mais ambíguas em
tonalidade, a ponto de eliminar essas estruturas inteiramente. Essas abordagens são
discutidas separadamente abaixo.

Pianistas, guitarristas, e outros instrumentistas que fazem seu próprio acompanhamento


enquanto improvisam devem ler a seção sobre acompanhamento junto com essa seção, e
tentar aplicar os dois conjuntos de conceitos ao mesmo tempo quando estiverem
improvisando.

Desenvolvimento Melódico
Uma de nossas principais preocupações deve ser tocar melodicamente. Isso não
necessariamente significa tocar bonitinho, mas é preciso haver algum senso de
continuidade para suas linhas melódicas, e elas precisam ser interessantes em si
mesmas. Você também precisa estar consciente do desenvolvimento rítmico e
harmônico de suas improvisações; eu incluo esses conceitos na expressão
"desenvolvimento melódico". Isso é difícil ensinar, e é provavelmente o aspecto da
improvisação que requer mais criatividade. Qualquer um pode aprender as relações
entre acordes e escalas; o que você faz com esse conhecimento é o que determina como
sua música vai soar. O livro How To Improvise, de Hal Crook, tem muitas informações
sobre o desenvolvimento melódico, especialmente sobre variação rítmica, voltadas para
o músico de nível intermediário, enquanto The Lydian Chromatic Concept Of Tonal
Organization For Improvisation, de George Russell, e A Chromatic Approach To Jazz
Harmony And Melody, de David Liebman, contêm discussões avançadas e muito
técnicas sobre desenvolvimento harmônico.

Intensidade

Você precisa estar consciente do contorno de seu solo. Uma maneira comum de
estruturar um solo é baseada no modelo de como se conta uma história. Você começa de
maneira simples, vai acrescentando uma série de tensões menores até um clímax, e aí
chega a uma frase de desfecho. Isso funciona bem na maioria das situações. No entanto,
você pode querer ocasionalmente variar desse formato. Você pode decidir começar com
mais força para abrir seu solo, ou pode querer encerrar bem no clímax, e deixar de lado
o arremate. Pode querer manter todo o solo com um baixo nível de intensidade para
passar uma sensação relaxada, embora você nem por isso vá querer entediar seus
ouvintes. Pode querer manter o nível de intensidade num ápice controlado. Mais ou
menos como um comediante trabalhando num auditório, você pode querer alterar suas
estratégias à medida que avalia o clima da platéia. Você deve se esforçar para ter o
controle da resposta emocional que sua música gera nos ouvintes.

Há alguns expedientes comuns que podem ser usados para estruturar seu solo. Um dos
mais importantes é a repetição. Depois que um solista toca uma frase, ele
freqüentemente repete ela, ou uma variação dela. Geralmente a frase, ou a variação, é
tocada três vezes antes de se passar para alguma outra coisa. A variação pode ser
transportar a frase, ou alterar notas importantes dentro dela para conformar a frase a um
novo acorde/escala. A variação pode consistir simplesmente de começar a frase num
ponto diferente do compasso, como no terceiro tempo em vez do segundo. A frase em si
pode ser alterada ritmicamente, tocando-se mais devagar ou mais rápido.

Relacionada à idéia da repetição, está a idéia de pergunta e resposta. Em vez de repetir a


frase original, você pode considerar a frase como uma pergunta ou chamado, e
continuar com uma resposta. Esta é a analogia musical a perguntar "você foi à loja
hoje?", e então responder "sim, eu fui à loja hoje".

Na maioria dos instrumentos, você pode aumentar a intensidade tocando com mais
volume, mais alto, e mais rápido; tocar mais suave, mais baixo, e mais lento geralmente
reduz a intensidade. Tocar padrões rítmicos simples, como semínimas e colcheias onde
o acento cai no tempo, é geralmente menos intenso do que tocar ritmos mais complexos,
tais como ritmos sincopados, onde a maioria dos acentos cai fora do tempo. Uma
hemíola é um tipo particular de esquema rítmico em que uma métrica é superimposta a
outra. Um exemplo disso é o uso de tercinas de semínimas quando se toca num
compasso 4/4.

Uma nota longa sustentada consegue também gerar intensidade na maioria dos
instrumentos, embora os pianistas talvez precisem usar trinados ou oitavas quebradas
("rolling octaves") para alcançar esse tipo de sustentação. Uma única nota ou frase curta
repetida inúmeras vezes consegue produzir uma espécie similar de intensidade. Você
precisa usar seu próprio julgamento para decidir o quanto é o bastante.

Construção de Frases

As relações entre acordes e escalas não devem ser vistas como sendo limitadoras ou
determinantes de sua escolha de notas. Elas são simplesmente um auxílio, uma maneira
de ajudar você a relacionar idéias que possa ter a dedilhados em seu instrumento. Suas
idéias não devem, entretanto, ser ditadas pelas escalas. Observe que muito poucos
cantores de jazz usam escalas extensivamente; eles geralmente conseguem traduzir uma
idéia para suas vozes mais diretamente. Por esse motivo, os instrumentistas devem
praticar a improvisação cantando, além de praticar seus instrumentos. Não importa o
quanto sua voz possa estar destreinada, ela é mais natural a você do que seu
instrumento, por isso você pode chegar à conclusão que consegue desenvolver idéias
melhor cantando-as em vez de tocando-as. Os cantores também são geralmente
limitados em sua capacidade de cantar idéias harmônicas complexas, entretanto, porque
eles não têm dedilhados bem praticados para os quais retornar. A teoria das escalas pode
ser de fato uma fonte de idéias; só assegure-se de que ela não é sua única fonte.
Tente tocar linhas melódicas escalares que sejam baseadas principalmente em graus
conjuntos, linhas angulares que sejam baseadas principalmente em saltos, bem como
linhas que combinem as duas abordagens. Além de se preocupar com a escolha das
notas, tente variar o conteúdo rítmico de suas idéias. Improvisadores iniciantes
geralmente tocam inconscientemente quase todas as suas frases com somente umas
poucas bases rítmicas. Tente tocar linhas que sejam baseadas principalmente em
mínimas e semínimas, linhas que sejam baseadas principalmente em colcheias e
tercinas, bem como linhas que combinam as duas abordagens.

Improvisando sobre a
Progressão Harmônica
Uma vez que você tenha alguma idéia da associação entre as cifras dos acordes e as
escalas, e como desenvolver uma linha melódica, você pode começar a improvisar sobre
progressões harmônicas. Em situações de palco, a seção rítmica estará delineando as
progressões harmônicas no tempo, enquanto você toca linhas melódicas improvisadas
baseadas nas escalas que lhe são associadas. Geralmente haverá mudança de acorde a
cada compasso, e você precisa ficar trocando de escala para acompanhar. Entretanto,
você não deve pensar um acorde de cada vez. Você deve ficar tentando construir linhas
que levem de um acorde ao próximo.

A terça e a sétima de cada acorde são as notas que mais definem o som do acorde. Se
você enfatizar essas notas em sua improvisação, vai ajudar a garantir que suas linhas
melódicas vão implicar a progressão harmônica com precisão. Por outro lado, se você
enfatizar os outros tons da escala, pode adicionar uma riqueza harmônica aos sons.
Você também é livre para usar notas que nem sequer estejam na escala. Músicos de
bebop geralmente usam uma técnica chamada "enclosure", em que uma nota alvo é
precedida por notas meio tom abaixo e acima, algo como uma apojatura sucessiva. Isso
é relacionado à idéia de uma nota sensível, exceto que, no enclosure, o cromatismo é
usado para enfatizar ou retardar uma nota específica, em vez de para conectar duas
outras notas. Outros tons de fora da escala podem ser utilizados quando você achar
interessante.

Embora haja muitas progressões harmônicas, há umas poucas peças fundamentais que
representam muitas das progressões que você verá. Se você familiarizar-se com essas
mudanças básicas, estará bem encaminhado para conseguir tocar sobre qualquer
conjunto de progressões que possa aparecer no seu caminho. Os músicos devem praticar
as progressões harmônicas descritas abaixo em todos os doze tons para ganhar a maior
fluência possível. Você pode tentar alguns fraseados específicos nessas progressões,
mas o mais importante é que você deve simplesmente explorar muitas idéias diferentes
sobre cada progressão de modo que torne-se confortável improvisar verdadeiramente
sobre elas, em vez de simplesmente tocar fraseados prontos com os quais se sinta
confortável naquele tom. Você deve experimentar diferentes abordagens e aprender
como encaixar sua escolha de notas para um dado tipo de acorde numa determinada
situação para a sonoridade que você está tentando alcançar.

Além de ler sobre esses conceitos, você deve buscar ouvir especificamente essas
técnicas sendo aplicadas por outros músicos. Os músicos de jazz mais populares dos
anos 50 são um bom ponto de partida. Nomes como Miles Davis, Clifford Brown,
Sonny Rollins, John Coltrane, Cannonball Adderly, Art Pepper, Red Garland, Hank
Jones, Herb Ellis, Joe Pass, Paul Chambers e Ray Brown. Qualquer álbum dessa época
com um ou mais desses músicos é recomendado para se aprender a respeito de
improvisação sobre progressões de acordes.

ii-V

A progressão de acordes mais importante do jazz é a ii-V, que pode ou não resolver em
I. A maioria das músicas tem progressões ii-V em vários tons espalhadas por ela. Por
exemplo, tomemos a seguinte progressão de acordes:

| Cmaj7 | Dm7 G7 | Em7 | A7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 |.

Há três progressões ii-V aqui. O compasso 2 forma um ii-V no tom de Dó, embora não
haja o próprio acorde C (I) no compasso 3. Os compassos 3 a 5 formam um ii-V-I no
tom Ré Menor, e os compassos 5 a 7 formam um ii-V-I em Dó novamente. Há muitos
expedientes que podem ser usados quando se toca sobre progressões ii-V. Alguns deles
estão descritos abaixo.

Tonalidade Maior

Numa tonalidade maior, a progressão ii-V-I consiste de um acorde de sétima menor, um


acorde de sétima da dominante, e um acorde de sétima maior. As primeiras escolhas de
escala que você aprendeu para esses acordes são a dórica, a mixolídia, e a maior. No
tom Dó, os acordes são Dm7 - G7 - Cmaj7, e as escalas associadas serão então Ré
Dórico, Sol Mixolídio, e Dó Maior. Como pode ter notado, esses são todos modos da
mesma escala Dó Maior. Por isso quando você vê uma progressão ii-V numa tonalidade
maior, pode tocar a escala maior do acorde I em toda a progressão. Isso deixa um tanto
mais fácil construir linhas que conduzam de um acorde ao próximo, ou transcendam os
acordes individuais. Esse tipo de progressão, em que as escalas associadas com cada um
dos acordes são todas modos de um deles, é chamado de progressão diatônica. Embora
seja fácil tocar sobre progressões diatônicas, elas podem rapidamente ficar maçantes, já
que você está tocando as mesmas sete notas durante um grande período de tempo. Você
pode adicionar um pouco de variedade usando uma das outras escalas associadas com
cada acorde, como Ré Menor, Sol Bebop Dominante e Dó Lídio.

A maneira mais comum de aumentar o interesse numa progressão ii-V é alterar o acorde
da dominante (V). Geralmente a alteração já vai estar especificada para você, mas
mesmo quando não estiver, você geralmente, tem a liberdade de acrescentar alterações a
acordes da dominante. Ajuda se o solista e os acompanhantes estiverem tocando as
mesmas alterações, mas isso nem sempre é prático quando se improvisa, a menos que
seu acompanhante tenha ouvidos incríveis e consiga notar as alterações que você estiver
fazendo, e de qualquer maneira isso não é na verdade tão importante assim.

No tom de Dó, você pode substituir o acorde G7 por um G7#11, um G7alt, um G7b9b5,
ou um acorde G7+, os quais ainda preenchem a função de dominante em Dó, mas
implicam escalas diferentes. Por exemplo, se você escolher G7#11, a progressão então
vira Ré Dórico, Sol Lídio Dominante, Dó Maior.
Outra alteração possível à dominante é chamada de substituição pelo trítono. Isso
significa substituir o acorde da dominante por um acorde de sétima da dominante a um
trítono de distância. No tom de Dó, isso significa substituir o G7 por um Db7. Pode
parecer estranho, mas há alguns motivos muito bons pelos quais isso funciona. A terça e
a sétima de um acorde são as duas notas mais importantes na definição da sonoridade e
da função de um acorde. Se você olhar um acorde Db7, verá que ele contém Ré Bemol,
Fá, Lá Bemol, e Si, que são respectivamente b5, 7, b9, e a 3 de um acorde G7. A terça e
a sétima do acorde G7 (Si e Fá) tornam-se a sétima e a terça do acorde Db7. Assim, o
Db7 é muito similar a um acorde G7b9b5 em sonoridade e função. Além disso, a
resolução melódica de Ré Bemol para Dó no baixo é muito forte, funcionando quase
como um tom de passagem.

Uma vez que você tenha feito a substituição do acorde, pode então tocar qualquer escala
associada com o acorde Db7, resultando por exemplo numa progressão de Ré Dórico,
Ré Bemol Mixolídio, Dó Maior. Usar uma outra escala que não a mixolídia vai gerar
algumas coisas surpreendentes. Tente uma escala Ré Bemol Lídia Dominante, que
implica um acorde Db7#11 para a dominante substituta. Parece ou soa familiar? É o que
deve, porque as escalas Ré Bemol Lídio Dominante e Sol Alterado são ambas modos da
mesma escala Lá Bemol Menor Melódica. Quando você toca linhas baseadas em Ré
Bemol Lídio Dominante, está tocando linhas que também são compatíveis com Sol
Alterado. Por outro lado, Ré Bemol Alterado e Sol Lídio Dominante são ambos modos
da mesma escala Ré Menor Melódica, e podem ser usadas indistintamente. Além disso,
as escalas diminutas semitom-tom de Ré Bemol e Sol são idênticas, do mesmo modo
que as respectivas escalas de tons inteiros. Esses são outros motivos pelos quais a
substituição pelo trítono funciona tão bem.

Tonalidade Menor

Progressões ii-V numa tonalidade menor geralmente não sofrem do problema de soar
muito diatônicas. Como a menor harmônica é normalmente usada para gerar
progressões de acordes na tonalidade menor, uma progressão ii-V em Lá Menor pode
consistir de | Bm7b5 E7 | Am-maj7 |. Se tentarmos montar um acorde de nona a partir
do E7, veremos que o Fá natural no tom de Lá Menor Harmônico gera um acorde E7b9.
Sem muita alteração especial, essa progressão pode implicar uma Si Lócria, Mi
diminuta ST, e Lá Menor Melódica. Essas escalas são ricas o bastante para não precisar
de alterações adicionais.

Entretanto, a maioria das mesmas técnicas usadas na tonalidade maior podem ser usadas
numa tonalidade menor também. Podemos usar as escalas menores melódica ou
harmônica a partir do acorde i, ou a escala bebop maior a partir de sua relativa maior,
sobre toda a progressão. Podemos usar uma variação diferente do acorde E7, como
E7alt ou E7+, ou até mesmo E7sus; podemos fazer uma substituição pelo trítono que vai
gerar um Bb7; e assim por diante. Podemos também substituir os acordes ii, por
exemplo, usando a escala lócria com segunda maior, ou substituir o Bm7b5 por um
acorde Bm7 normal, em que o Fá Sustenido vem do tom Lá Menor Melódico em vez do
Lá Menor Harmônico. Se fôssemos montar um acorde de nona, o Dó natural no tom Lá
Menor Melódico geraria um acorde Bm7b9, que implica uma escala Si Frígia. Podemos
até trocar o acorde Bm (ii) por um acorde B7 (II), especialmente um acorde B7alt, que
contém o Ré do acorde Bm. Podemos também alterar o acorde i, substituindo-o por um
acorde Am7 simples, e usar qualquer das várias possíveis escalas associadas com esse
acorde, como Lá Menor, Lá Frígia, Lá Menor Pentatônica, e assim por diante.

Blues

O termo "blues" é um tanto sobrecarregado, descrevendo tanto um estilo geral de


música e uma categoria mais específica de progressões harmônicas, como também seu
sentido coloquial de um sentimento de tristeza ou melancolia, como na frase "I've got
the blues" (Estou triste). O blues como um estilo tem uma rica história que está além do
escopo desta Introdução. A forma básica de blues de 12 compassos foi mencionada
anteriormente. Em sua forma original, ainda tocada geralmente na música rock e R&B,
somente três acordes são usados: o acorde I, o acorde IV, e o acorde V. A progressão
básica do blues é a seguinte:

|| I | I | I | I | que, || F | F | F | F |
| IV | IV | I | I | no tom de Fá, | Bb | Bb | F | F |
| V | IV | I | I || gera: | C | Bb | F | F ||.

Os acordes são geralmente tocados todos como acordes de sétima da dominante, embora
eles não estejam de fato funcionando como acordes da dominante, já que eles não
resolvem numa tônica. A escala de blues em Fá pode ser tocada sobre toda essa
progressão. Embora a progressão de blues possa ser tocada em qualquer tom, os tons
mais populares entre músicos de jazz parecem ser Fá, Si Bemol, e Mi Bemol, enquanto
músicos de rock geralmente preferem Mi, Lá, Ré ou Sol. Isso tem muito a ver com a
maneira como os instrumentos são afinados. Os instrumentos mais usados no jazz,
como o trompete e os vários membros da família do saxofone, são geralmente afinados
em Si Bemol ou Mi Bemol, o que significa que um "Dó" na pauta, quando tocado
nesses instrumentos, soa na verdade como um Si Bemol ou um Mi Bemol,
respectivamente. A música escrita para esses instrumentos é portanto transposta. As
posições dos dedos nesses instrumentos favorecem tocar em Dó, que é na verdade Si
Bemol ou Mi Bemol, dependendo do instrumento. As guitarras tendem a dominar a
música rock, e as guitarras são afinadas para favorecer os tons que contêm sustenidos.

Tocar a escala de blues sobre a progressão básica de três acordes de blues num contexto
de jazz envelhece muito rapidamente. A partir da Era do Swing, e mais notavelmente na
Era do Bebop, os músicos começaram a adicionar elementos a essa fórmula simples.
Uma adaptação comum da progressão de blues, que ainda é considerada o padrão para
sessões de improviso de jazz ("jazz jam sessions"), é a seguinte:

|| F7 | Bb7 | F7 | F7 |
| Bb7 | Bb7 | F7 | D7alt |
| Gm7 | C7 | F7 | C7 |.

Essa progressão oferece uma gama maior de possibilidades de escala do que a


progressão básica de blues de três acordes. Por exemplo, os compassos 8 e 9 formam
um V-i em Sol menor, e os compassos 9 a 11 formam um ii-V-I em Fá.

A idéia de adicionar o ii-V à progressão de blues resulta em mais variações. Tomemos


por exemplo o seguinte:

|| F7 | Bb7 | F7 | Cm7 F7 |
| Bb7 | Bdim | F7 | Am7b5 D7alt |
| Gm7 | C7alt | F7 D7alt | Gm7 C7alt |.

Essa progressão em particular é especialmente comum no bebop e nos estilos


posteriores. Observe a substituição de um ii-V-I em Si Bemol nos compassos 4 a 5, um
ii-V-i em Sol Menor nos compassos 8 a 9, e um V-i em Sol Menor nos compassos 11 a
12. Observe também o acorde diminuto no compasso 6. Esse acorde diminuto está
servindo como um substituto para o acorde de sétima da dominante, já que tanto o Bdim
quanto o Bb7b9 compartilham da mesma escala Si Bemol Diminuta Semitom-Tom (Si
Tom-Semitom). Essa mesma substituição pode ser feita na segunda metade do
compasso 2.

Outras variações podem ser feitas usando substituições pelo trítono. Por exemplo, Ab7
pode ser tocado no lugar do D7alt na segunda metade do compasso 8. Você pode
também mudar a qualidade dos acordes, substituindo por exemplo esse Ab7 por um
Abm7. Outra substituição comum é um A7alt no lugar do F7 no compasso 11. Essa
substituição funciona porque os acordes compartilham várias notas, entre elas a tônica,
Fá, e porque o A7alt forma parte de uma progressão II-V-i em Sol Menor com o D7alt e
o Gm7 que vêm em seguida.

Charlie Parker levou esses tipos de substituições a um extremo em "Blues For Alice". A
progressão harmônica dessa música é a seguinte:

|| Fmaj7 | Em7b5 A7b9 | Dm7 G7 | Cm7 F7 |


| Bb7 | Bbm7 Eb7 | Am7 D7 | Abm7 Db7 |
| Gm7 | C7 | Fmaj7 D7alt | Gm7 C7 |.

Essa progressão usa a maioria das técnicas descritas acima. Pode ser uma boa você se
dedicar a tocar com essa progressão por um tempo.

Progressão I Got Rhythm

A música "I Got Rhythm", de George Gershwin, é a fonte de uma das progressões
harmônicas mais populares da era do bebop, perdendo somente para a progressão de
blues. Essa forma é chamada pelos músicos de jazz simplesmente de progressão
Rhythm (em inglês, "Rhythm changes"). Como acontece com a progressão de blues, há
muitas possíveis variações sobre a progressão Rhythm. A maioria das músicas baseadas
na progressão Rhythm é tocada no tom Si Bemol, e em andamentos muito rápidos,
geralmente bem acima de 200 batimentos por minuto. Essas músicas têm uma forma
AABA de 32 compassos baseada na seguinte progressão de acordes:

A || Bbmaj7 G7 | Cm7 F7 | Bbmaj7 G7 | Cm7 F7 |


| Fm7 Bb7 | Ebmaj7 Ab7 | Dm7 G7 | Cm7 F7 ||

A || Bbmaj7 G7 | Cm7 F7 | Bbmaj7 G7 | Cm7 F7 |


| Fm7 Bb7 | Ebmaj7 Ab7 | Cm7 F7 | Bbmaj7 ||

B || Am7 | D7 | Dm7 | G7 |
| Gm7 | C7 | Cm7 | F7 ||

A || Bbmaj7 G7 | Cm7 F7 | Bbmaj7 G7 | Cm7 F7 |


| Fm7 Bb7 | Ebmaj7 Ab7 | Cm7 F7 | Bbmaj7 ||
Essa progressão contém muitas progressões ii-V. Qualquer uma das alterações comuns
descritas no trecho sobre progressões ii-V acima podem ser usadas quando se está
tocando sobre uma progressão Rhythm. Muitas músicas contêm ligeiras alterações dessa
progressão básica, especialmente nos últimos quatro compassos das seções A. Algumas
das alterações comuns são substituir o segundo acorde G7 por um acorde diminuto
Bdim, ou substituir o quinto acorde Bbmaj7 pelo Dm7. A primeira substituição já foi
descrita quando falamos da escala diminuta. A segunda troca um acorde I por um
acorde iii, que têm três das quatro notas em comum, e cujas respectivas escalas diferem
somente em uma nota. Além disso, o Dm7 e o G7 que o seguem formam um ii-V em
Dó Menor, por isso essa é uma substituição especialmente forte harmonicamente.

As características importantes da progressão Rhythm são as repetidas seqüências I-VI-


ii-V (ou substitutos) nos primeiros quatro compassos das seções A, e os movimentos
básicos da tonalidade em quintas na ponte, conduzindo de volta à tônica original da
última seção A. Se você quer virar um músico improvisador, deve ficar fluente na
progressão Rhythm básica, especialmente no tom Si Bemol, e ficar familiar com as
variações particulares associadas com músicas específicas. Essa também é uma boa
oportunidade de testar o que você aprendeu sobre o ii-V, e de praticar tocar em
andamentos rápidos.

Progressão Coltrane

John Coltrane, por meio de composições originais como "Giant Steps" e "Countdown",
do álbum Giant Steps, e arranjos de standards como "But Not For Me" no álbum My
Favorite Things, ficou conhecido por usar uma progressão particularmente complexa
que é geralmente chamada de progressão Coltrane, embora ele não tenha sido o
primeiro ou único músico a fazer uso delas.

A característica básica da progressão Coltrane é o movimento de tonalidade por terças


maiores. A progressão de "Giant Steps" é a seguinte:

|| Bmaj7 D7 | Gmaj7 Bb7 | Ebmaj7 | Am7 D7 |


| Gmaj7 Bb7 | Ebmaj7 F#7 | Bmaj7 | Fm7 Bb7 |
| Ebmaj7 | Am7 D7 | Gmaj7 | C#m7 F#7 |
| Bmaj7 | Fm7 Bb7 | Ebmaj7 | C#m7 F#7 ||

O primeiro centro tonal aqui é o Si, depois Sol, em seguida Mi Bemol, e ele continua a
mover-se em ciclo por essas três tonalidades, que estão a uma terça maior de distância.

Coltrane conseguiu desenvolver essa idéia de várias maneiras. Por exemplo, ele a usou
como um substituto para uma progressão ii-V normal. A progressão de "Countdown" é
baseada por alto na progressão da composição de Miles Davis chamada "Tune-up". Essa
música começa com a seguinte progressão de quatro compassos:

| Em7 | A7 | Dmaj7 | Dmaj7 |,

que é uma manjada progressão ii-V-I em Ré Maior. Os primeiro quatro compassos de


"Countdown" são:

| Em7 F7 | Bbmaj7 Db7 | Gbmaj7 A7 | Dmaj7 |.


Coltrane começa com o mesmo acorde ii, e depois modula para o acorde de sétima da
dominante meio-tom acima. A partir daí, ele inicia o ciclo de terças maiores, passando
do tom Si Bemol para Sol Bemol e voltando finalmente a Ré. Os quatro compassos
seguintes da música são idênticos harmonicamente, exceto que estão baseados num ii-V
em Dó; os quatro compassos seguintes são a mesma coisa em Si Bemol.

Solar sobre uma progressão Coltrane pode ser um desafio, já que o centro tonal aparente
muda tanto. Não dá para simplesmente tocar uma única escala diatônica sobre vários
compassos. As músicas geralmente são tocadas em andamentos rápidos, e também é
fácil cair na armadilha de não se tocar nada além de arpejos que delineiem os acordes.
Você precisa tentar ficar bastante atento e se lembrar de tocar melodicamente quando
estiver solando sobre uma progressão tão complexa como é a progressão Coltrane.

Improvisação Modal
Uma típica música modal pode ter somente dois ou três acordes, e cada um deles pode
durar por 8 ou até 16 compassos. Num certo sentido, tocar música modal é muito mais
fácil do que improvisar sobre progressões harmônicas, já que não exige que seu cérebro
faça tantos cálculos rápidos para mudar constantemente de escalas. Num outro sentido,
entretanto, ele impõe mais desafios, já que você não pode simplesmente jogar lá uns
fraseados de ii-V que praticou, nem contar com o uso inteligente de escalas e
substituição de acordes para encobrir problemas básicos do pensamento melódico
durante o improviso.

Algumas músicas são com freqüência consideradas modais, apesar de seguir


progressões de acordes tradicionais como as do blues. O conceito de modalidade tem
tanto a ver com o que é feito com a harmonia quanto com seu ritmo de mudança. Nos
estilos derivados do bebop, um solista pode manter a atenção dos ouvintes por sua
escolha de notas sobre a harmonia, inclusive dissonâncias, tensões, e liberações. Por
exemplo, músicos de bebop gostavam muito de encerrar frases com a quarta elevada
sobre um acorde de sétima da dominante, só pelo efeito que aquela nota tinha. Quando
se sola sobre música modal, há menos ênfase nas escolhas harmônicas, e mais no
desenvolvimento melódico. A balada "Blue In Green" do disco Kind Of Blue de Miles
Davis tem tanto movimento harmônico quanto muitas outras músicas, e seus acordes
são acordes relativamente complexos, como o Bbmaj7#11 ou o A7alt. E entretanto os
solos nessa faixa não exploram a harmonia; em vez disso, eles se concentram no
interesse melódico de frases individuais. Os improvisadores do bebop podem enfatizar
as extensões dos acordes em seus solos, enquanto os improvisadores modais tendem a
enfatizar as notas básicas dos acordes. Os músicos do bebop são geralmente mais
inclinados a preencher todos os espaços com notas para definir completamente a
harmonia, enquanto os músicos modais são mais propensos a usar o espaço rítmico
como um elemento estruturador melódico. As duas abordagens são válidas, mas é
importante compreender as diferenças entre elas.

A música "So What" de Miles Davis, no álbum Kind Of Blue, é o exemplo clássico de
uma música modal. Ela segue uma estrutura básica AABA, em que a seção A consiste
do modo Ré Dórico, e a seção B consiste do modo Mi Bemol Dórico. Isso resulta em 16
compassos consecutivos de Ré Dórico no começo de cada chorus, 24 se contados os
últimos 8 compassos do chorus anterior. Você pode rapidamente começar a ficar sem
idéias se você se limitar a somente as sete notas da escala Ré Dórica, mas esse é o
desafio. Você não pode contar com a sonoridade geralmente bem-aceita de um Fá
Sustenido sobre um acorde C7; você precisa tocar melodicamente com as notas que lhe
são dadas.

Você não está, entretanto, completamente limitado às notas da escala. Do mesmo modo
que acontece com as progressões ii-V, há alguns expedientes que você pode usar num
contexto modal para adicionar tensão. Um dos mais populares desses esquemas é
chamado "sideslipping". Sobre um fundo de Ré Dórico, tente tocar linhas baseadas nas
escalas Ré Bemol ou Mi Bemol por um compasso ou dois. Essa dissonância cria uma
tensão, que você pode liberar ao voltar para a escala original. Você também pode usar
notas de passagem cromáticas. Por exemplo, sobre uma escala Ré Dórica, você pode
tentar tocar "Sol, Sol Sustenido, Lá", em que o Sol Sustenido é uma nota de passagem.

Você também pode variar a escala usada. Por exemplo, em vez da Ré Dórica, tente uma
Ré Menor Natural, ou uma Ré Menor Pentatônica, em uns poucos compassos. Você
pode alternar um acorde de tônica com um acorde de sétima da dominante nessa
tonalidade. Por exemplo, o acorde associado com Ré Dórico é o Dm7. Se você tratar ele
como um acorde i, o acorde V7 passa a ser o A7. Então você pode usar linhas de
quaisquer das escalas associadas com A7, A7b9b5, A7alt, ou outros acordes de sétima
da dominante de Lá, em momentos de sua improvisação. Isso vai criar um tipo de
tensão que você pode resolver ao retornar à escala original de Ré Dórico.

Na maioria das vezes, contudo, você deve tentar apegar-se à filosofia modal quando
estiver tocando músicas modais, e concentrar-se em ser tão melódico quanto possível
com o acorde e as notas do acorde básicos. Escalas pentatônicas são uma escolha
especialmente apropriadas para se tocar música modal, já que elas estreitam sua escolha
para somente cinco em vez de sete notas, forçam você ainda mais a pensar em usar
espaço e tocar melodicamente. Um som similar é obtido quando se tocam linhas
montadas a partir do intervalo de quarta. Isso é chamado harmonia quartal. Ela é
particularmente eficiente em músicas modais com poucas mudanças de acordes, embora
esse tipo de linha possa ser usado também em outras situações.

Cromatismo
Os estilos do bebop foram caracterizados anteriormente como explorando as harmonias
pela escolha de escalas com muitas cores tonais, enquanto o estilo modal foi
caracterizado como enfatizando as notas básicas dos acordes. Essas duas abordagens
ainda usam, até certo ponto, relações acorde/escala na maneira tradicional de escolher
uma escala que implica o som do acorde, e tocar principalmente dentro daquela escala.
Uma outra abordagem é manter a noção de progressões de acordes, mas tocar linhas que
ficam em grande parte fora das escalas associadas. Isso é às vezes chamado de
cromatismo. Eric Dolphy usou essa abordagem enquanto tocava com Charles Mingus e
em alguns de seus próprios álbuns, como Live At The Five Spot e Last Date. Woody
Shaw e Steve Coleman também são músicos cromáticos.

A esta altura, você provavelmente já tocou algumas notas de fora da escala, digamos um
Lá Bemol contra um acorde Cmaj7, possivelmente por acidente. Essas notas podem soar
erradas quando tocadas no contexto de uma melodia que de outro modo caminha dentro
da escala. Ao tocar uma melodia derivada de uma escala, você estabelece uma
sonoridade específica, e uma nota errada soará estranha. Entretanto, quando se toca uma
melodia que fica em sua maior parte fora da escala, as mesmas notas podem se encaixar
muito mais logicamente. Isso significa dizer que notas de fora da escala usadas
melodicamente podem com freqüência soar consonantes (o oposto de dissonante).

Os músicos citados acima geralmente tocam linhas melódicas muito angulares, ou seja,
com intervalos grandes ou incomuns, e mudam de direção com freqüência, em vez de
tocar basicamente se limitando a intervalos menores dentro de uma escala. Isso
geralmente parece estabelecer uma sonoridade em que notas erradas soam perfeitamente
naturais. É interessante notar que a abordagem oposta funciona também: linhas que
contêm muitos meios-tons geralmente soam corretas, apesar de consistir de muitas notas
erradas. Essas linhas são às vezes chamadas de cromáticas.

Você pode continuar a usar seu conhecimento das relações acorde/escala quando estiver
tocando cromaticamente. Por exemplo, você sabe que uma escala Ré Bemol Lídia não é
normalmente uma escolha apropriada para se tocar sobre um acorde Cmaj7, e você
provavelmente tem uma idéia de por quê. Essas mesmas notas erradas, entretanto, se
usadas melodicamente sobre o acorde, criam uma sonoridade que não é tão dissonante
assim e têm uma riqueza harmônica que soa muito moderna. Aliás, até idéias melódicas
simples, como arpejos e escalas, podem soar complexas neste contexto.

Você pode praticar essas idéias com álbuns do Jamey Aebersold, ou com o Band-In-A-
Box, ou com seus colegas músicos, embora deva estar preparado para alguns olhares
estranhos. Já se disse que não existem notas erradas, somente resoluções erradas. Isso
certamente explica por que notas de passagem e enclosures soam consonantes, mas eu
sinto que essa frase ainda dá um valor alto demais a tocar as notas sugeridas pelas
relações tradicionais de acorde/escala. Eu diria isso de outra maneira; as únicas notas
erradas são as notas que você não teve a intenção de tocar. Qualquer nota que você
toque pode ser correta se estivar num contexto que faça sentido e não soe como um
acidente. Até cometer erros tem seu valor. O segredo está em formar um todo coerente.

Improvisação Atonal
Os termos pan-tonal, não-tonal e atonal descrevem, todos eles, o obscurecimento ou a
eliminação da tonalidade tradicional. A distinção entre esses termos nem sempre é clara,
por isso vou usar "atonal" para descrever a música que não tem um centro tonal
específico, ou sobre a qual as relações de acorde/escala nem sempre se aplicam.

Embora a música atonal possa aparentar ter progressões de acordes, os acordes


individuais são geralmente escolhidos por causa de sua sonoridade como um todo, em
vez de por suas resoluções. Qualquer acorde de qualquer tonalidade tem chance de ser
usado se tiver a sonoridade correta. Por exemplo, muitas das músicas nos álbuns E.S.P.,
Nefertiti, Miles Smiles e Sorcerer, de Miles Davis, não têm centros tonais específicos,
nem contêm muitos ii-Vs tradicionais que indicariam centros tonais temporários. Muitos
dos acordes são relativamente complexos, por exemplo o Abmaj7#5, e cada acorde é
escolhido por sua sonoridade individual, não porque o acorde anterior resolva nele
naturalmente ou porque ele resolva no próximo acorde. Uma análise funcional
tradicional da harmonia (ou seja, a análise dos acordes em termos de suas relações com
a tonalidade), nem sempre é a melhor maneira de abordar esse tipo de música.

Talvez seja uma boa tratar essa música modalmente, e deixar que os próprios acordes
ditem a escolha de escalas. Mas você deve ter cuidado ao fazer isso. Muitas das relações
tradicionais acorde/escala foram criadas com resoluções tradicionais em mente. Uma
frase pode soar aleatória e desconexa se você cegamente mudar as escalas de acordo
com a progressão harmônica na música atonal. Você deve estar preparado para tratar as
relações acorde/escala mais relaxadamente do que faria se estivesse simplesmente
improvisando sobre uma progressão de acordes.

Na música tonal, as alterações de um acorde são geralmente consideradas meramente


notas de colorido que não afetam a função básica de um acorde, e os improvisadores são
livres para fazer suas próprias alterações ao acorde básico. Por exemplo, um acorde
G7b9 tende a ser um acorde de sétima da dominante, que se resolve em Cmaj7.
Qualquer outro acorde que sirva essa função, como o G7#11, ou até mesmo uma
substituição pelo trítono como um Db7, pode ser usado no lugar sem mudar
radicalmente como a frase é percebida, por isso improvisadores tonais com freqüência
fazem esse tipo de alteração à vontade, seja explicitamente, seja implicitamente por sua
escolha de escalas. Na música atonal, entretanto, um acorde é geralmente pedido
especificamente por causa de sua sonoridade única, e não por causa da função dele
numa progressão. O mesmo acorde G7b9 pode ter sido escolhido por causa da
dissonância específica do Sol contra o Lá Bemol, ou porque aconteceu de ele ser a
maneira mais conveniente de cifrar a abertura do acorde que o compositor queria (uma
abertura é simplesmente uma maneira de determinar as notas específicas a serem
tocadas num dado acorde). Mudar esse acorde para G7#11 pode mudar o som do acorde
mais radicalmente do que substituí-lo por um acorde que de outro modo não seja
relacionado, mas que tenha a mesma dissonância Sol/Lá Bemol, como um Abmaj7, ou
um que possa ter uma abertura similar, como o E7#9. Você pode ver que as escolhas de
escalas associadas com esses acordes são substituições mais apropriadas do que aquelas
baseadas na função tradicional de acorde da dominante do G7b9.

A verdadeira intenção da música atonal, entretanto, é liberar você das minúcias das
relações acorde/escala e permitir que você se concentre nas sonoridades em si. As linhas
que você toca não precisam ser analisadas em termos da relação delas com os acordes
grafados, mas podem em vez disso ser pensadas em termos de como eles se encaixam
na sonoridade da frase naquele ponto. Se o acorde num determinado compasso for um
acorde maj7#5, é preciso então ouvir a sonoridade desse acorde, e ficar à vontade para
tocar qualquer linha que implique essa sonoridade. Essa é uma implicação tanto
emocional quanto racional. Para mim, esse acorde em particular tem uma sonoridade
aberta, questionadora, que eu associo com intervalos abertos e com o uso de espaço
rítmico. Eu provavelmente tenderia a tocar linhas melódicas que refletissem essa
sensação, independente das notas específicas envolvidas. Além disso, a sonoridade
desse acorde pode também ser afetada por seu contexto na peça em si. Por exemplo, um
acorde tocado por dois compassos numa balada pode soar completamente diferente do
mesmo acorde usado como um acento numa peça de andamento acelerado. Relações
acorde/escala mesmo assim podem ajudar a definir que notas tendem a ser mais ou
menos dissonantes contra um determinado acorde, mas você deve tentar organizar seu
pensamento em torno de linhas de sons, e usar as relações acorde/escala somente como
ferramentas para ajudar você a alcançar as sonoridades desejadas.
Mesmo na música tonal, é claro, as relações acorde/escala podem ser consideradas
como ferramentas, e alguém pode dizer que a meta é sempre representar sonoridades.
Entretanto, você pode ver que músicas com muitos ii-Vs nelas tendem a "soar" a mesma
coisa nesse aspecto. A música atonal foi criada para fornecer uma paleta mais variada
de sons, para encorajar o ato de pensar em torno dessas linhas. Do mesmo modo como
acontece com o cromatismo e a música tonal, dá para tocar deliberadamente linhas que
contradizem a sonoridade de um acorde, se esse for o efeito desejado. O importante é
que você perceba uma progressão de acordes atonal como uma receita de sonoridades
sobre as quais você improvisa, e não como um esquema específico de resoluções de
acordes.

Improvisação Livre
O próximo nível de liberdade em improvisação é eliminar os acordes totalmente.
Dependendo de até que ponto você esteja disposto a ir, você também pode dispensar a
melodia, ritmo, timbre ou forma tradicionais. Há muitas abordagens diferentes para se
tocar livremente, mas por sua própria natureza, não há regras. Em vez de detalhes
técnicos, em boa parte o que vamos usar são exemplos de outros músicos.

Muitas das composições de Ornette Coleman não têm nenhum acorde. A maioria das
gravações do quarteto freebop dele com Don Cherry para o selo Atlantic caem nessa
categoria. O tema (head) consiste de uma melodia somente, e os solos são variações
sobre a melodia ou sobre a percepção da música em geral, e não sobre qualquer
progressão de acordes. Em sua maior parte, essas gravações ainda mostram uma
abordagem muito melódica e são acessíveis a muitos ouvintes. Uma linha do baixo e
uma marcação 4/4 com suíngue na bateria são uma constante em toda a música, e a
forma é a forma standard de tema-solos-tema.

O álbum Free Jazz, do Ornette Coleman, que apresenta um quarteto duplo que inclui
Eric Dolphy e Freddie Hubbard, é decididamente diferente. Aqui Ornette está não
somente colocando de lado conceitos tradicionais de harmonia, mas também de
melodia. Não há tema definido para a faixa única que compreende esse álbum, e as
improvisações são menos melódicas do que nos álbuns com quarteto. O quarteto duplo
também faz experiência com a forma nesse álbum, geralmente tendo vários
improvisadores tocando ao mesmo tempo. Essa idéia é tão antiga quanto o próprio jazz,
mas foi praticamente esquecida com o advento da Era do Swing. A idéia dos músicos da
improvisação livre de uma improvisação coletiva é muito menos estruturada do que a
dos músicos do Dixieland, e os resultados são mais cacofônicos.

John Coltrane fez incursões similares no fim de sua carreira, em álbuns como
Ascension. Coltrane também fez experiências com ritmo, especialmente em álbuns
como Interstellar Space, que não apresenta nenhuma pulsação definida. Tanto Coleman
quanto Coltrane, bem como músicos influenciados por eles, como Archie Shepp e
Albert Ayler, também fizeram experiências com timbre, descobrindo novas maneiras de
extrair sons de seus instrumentos, até mesmo ao ponto de tocar instrumentos em que
tinham pouca ou nenhuma formação, como Ornette fez com o trompete e o violino.

Cecil Taylor toca o piano de uma maneira completamente livre, utilizando ele tanto com
o um instrumento de percussão, quanto um instrumento melódico ou harmônico. Suas
apresentações geralmente não contêm nenhum elemento estruturador tradicional de
harmonia, melodia ou ritmo. Ele cria suas próprias estruturas. Quando você toca música
livre numa apresentação solo, você tem completa liberdade para mudar as direções da
música a qualquer momento, e você responde somente a você mesmo. Você pode mudar
o andamento, pode tocar sem andamento, pode variar a intensidade de sua apresentação
do jeito que achar melhor. Quando você toca música sem forma estabelecida numa
configuração de grupo, a comunicação se torna especialmente importante, porque não
há uma moldura automática de referência para manter todos juntos. Cecil Taylor
também toca em grupo, e outros grupos como o Art Ensemble Of Chicago são
conhecidos por esse tipo de liberdade.

É difícil analisar esses estilos de música nos termos que estamos acostumados a usar. A
música precisa nos alcançar num nível emocional para cumprir sua missão, e as
emoções de cada pessoa podem ser afetadas diferentemente. Geralmente parece ser o
caso de que quanto mais livre a música, mais intensamente pessoal é a mensagem. Você
precisa decidir por si próprio até que ponto está disposto a ir em sua própria prática
musical, bem como em sua própria prática como ouvinte. Você deve também estar
ciente de que, para muitas pessoas, esse tipo de música é geralmente mais legal tocar do
que ouvir. O desafio da comunicação e a excitação da livre troca de idéias são coisas
que alguns ouvintes não são capazes de apreciar. Essa é uma maneira gentil de dizer que
a sua experimentação pode alienar parte de seu público original. Entretanto, há públicos
que apreciam esse tipo de música. Não se sinta desencorajado a tocar tão livremente
quanto desejar.

Acompanhamento
O acompanhamento, ou comping, como os pianistas de jazz geralmente falam, é uma
habilidade vital para músicos da seção rítmica, porque eles geralmente passam mais
tempo acompanhando do que solando. Uma compreensão de acompanhamento também
é útil para outros instrumentistas, porque pode melhorar a comunicação musical entre o
solista e quem está tocando o acompanhamento. Os pianistas estão na posição única de
fazer boa parte de seu próprio acompanhamento, o que permite uma interação
especialmente estreita. Alguns dos aparatos musicais usados pelos músicos de
acompanhamento podem também ser adaptados para ser usados mais diretamente em
solos por qualquer instrumentista.

Instrumentos Harmônicos
As principais preocupações para músicos de instrumentos harmônicos/polifônicos, ou
instrumentos que podem facilmente tocar mais de uma nota de cada vez, como o piano,
órgão, violão, e os vários instrumentos da família do xilofone, são aberturas de acordes
(ou voicing), rearmonização, e acompanhamento rítmico.

Aberturas de Acordes

No jazz, quando o músico pede um acorde Cmaj7, isso quase nunca significa que um
pianista deva tocar "Dó Mi Sol Si". Geralmente, o pianista escolhe alguma outra
maneira de tocar esse acorde, mesmo que seja simplesmente uma inversão da posição
fundamental do acorde. Livros inteiros foram escritos sobre o assunto de abertura de
acordes ("voicing" em inglês). A discussão aqui somente arranha a superfície das
possibilidades. Eu categorizei vagamente as aberturas descritas aqui como aberturas 3/7,
aberturas em quartas (ou quartais), poliacordes, aberturas de posição fechada e aberturas
drop, e outras aberturas baseadas em escalas.

Rearmonização

Um músico no acompanhamento pode ocasionalmente rearmonizar uma progressão de


acordes para sustentar o interesse, introduzir um contraste, ou criar tensão. Isso envolve
substituir alguns dos acordes grafados ou esperados por outros acordes. Uma
substituição, como a substituição pelo trítono, é um tipo de rearmonização.

Alguns músicos passam muito tempo tentando diferentes rearmonizações ao trabalhar


numa música. Entretanto, a menos que digam de antemão ao solista o que vão fazer,
muitas das rearmonizações que eles podem oferecer não são práticas para uso num
acompanhamento, já que o solista vai estar tocando a partir de um conjunto diferente de
mudanças de acordes. Há algumas rearmonizações simples que podem ser usadas sem
perturbar muito o solista. A substituição pelo trítono é um exemplo; toda vez que um
acorde de sétima da dominante é pedido, o músico de acompanhamento pode substituí-
lo pelo acorde de sétima da dominante a um trítono de distância. Isso cria exatamente o
mesmo tipo de tensão que é criada quando o solista faz ele mesmo essa substituição.
Uma outra rearmonização simples é mudar a qualidade do acorde. Ou seja, tocar um
D7alt no lugar de um Dm, e assim por diante.

Outra rearmonização comum é substituir um acorde da dominante por uma progressão


ii-V. Isso já foi demonstrado quando discutimos a progressão de blues; uma das
progressões substituiu o acorde F7 no compasso 4 por um Cm7 - F7. Isso é
especialmente comum no fim de uma frase, levando à tônica no começo da próxima
frase. A maioria das opções de escala que os solistas possam estar usando sobre um
acorde F7 também funcionarão sobre o acorde Cm7, por isso essa rearmonização
geralmente não cria muita tensão. Essa técnica pode ser combinada com a substituição
pelo trítono para criar uma rearmonização mais complexa. Em vez de substituir o V por
um ii-V, primeiro substitua o V pelo acorde a um trítono, e aí sim substitua esse acorde
por um ii-V. Por exemplo, no compasso 4 do blues em Fá, primeiro troque o F7 pelo
B7, e então troque isso por F#m7 - B7.

Outro tipo de rearmonização envolve o uso de alternação. Em vez de tocar vários


compassos de um dado acorde, o músico no acompanhamento pode alternar entre ele e
o acorde meio tom acima ou abaixo, ou um acorde da dominante uma quinta abaixo. Por
exemplo, num acorde G7, você pode alternar entre G7 e Ab7, ou entre G7 e F#7, ou
entre G7 e D7. Isso é especialmente comum nos estilos baseados no rock, em que a
alternação é executada ritmicamente. Se a alternação é executada regularmente, como
por exemplo no decorrer de um chorus inteiro, ou mesmo a música inteira, o solista
precisa ser capaz de captar isso e controlar a quantidade de tensão produzida, tocando
junto com a rearmonização ou tocando contra ela. Ou seja, o solista pode reduzir a
tensão trocando escalas à medida que você troca de acordes, ou aumentar a tensão
mantendo a escala original.
Acompanhamento Rítmico

Uma vez que tenha decidido que notas quer tocar, você precisa decidir quando tocá-las.
Não dá para tocar simplesmente semibreves ou mínimas; o seu acompanhamento
precisa em geral ser ritmicamente interessante, sem no entanto distrair o solista ou o
ouvinte.

Há poucas instruções que possam ser dadas para se tocar acompanhamento com ritmo.
Como há muito pouca teoria em que se escorar, a primeira fração de conselho que eu
posso dar é ouvir a outros músicos de acompanhamento. Com muita freqüência,
tendemos a ignorar todos, exceto o solista. Lembre-se de escolher álbuns que tenham
músicos que, além de fazer o acompanhamento, façam solos intrumentais. Entre os
pianistas a serem ouvidos devem estar Bud Powell, Thelonious Monk, Horace Silver,
Bill Evans, Wynton Kelly, Herbie Hancock e McCoy Tyner. Os pianistas devem
também ouvir guitarristas e músicos de vibrafone ou xilofone; geralmente os limites
desses instrumentos podem levar a idéias que você não teria de outra maneira.

Guitarristas devem ouvir pianistas, mas também guitarristas de jazz como Herb Ellis,
Joe Pass, e Wes Montgomery. Geralmente, os guitarristas trabalham paralelamente aos
pianistas, e o estilo deles quando há um pianista no grupo pode variar em relação a
como eles tocam quando são o único instrumento harmônico no acompanhamento. Por
exemplo, alguns guitarristas tocam somente acordes curtos em cada tempo se houver
um pianista tocando a maior parte do material rítmico. Outros ficam de fora (param de
tocar) completamente. Por esse motivo, é especialmente importante ouvir guitarristas
em diferentes tipos de contexto.

Também se deve ouvir gravações que não têm nenhum acompanhamento harmônico,
como qualquer um dos vários álbuns de Gerry Mulligan, Chet Baker, ou até mesmo do
quarteto Ornette Coleman. Tente tocar junto com eles. Isso vai muitas vezes ser difícil,
já que a música foi gravada com o entendimento de que não haveria acompanhamento
harmônico, por isso os solistas e outros que estão fazendo o acompanhamento
geralmente deixam pouco espaço para um piano ou violão. Praticar o acompanhamento
nesse tipo de situação pode ajudar você a evitar exagerar no acompanhamento. A
maioria dos músicos iniciantes de acompanhamento, como muitos solistas iniciantes,
tende a tocar notas em excesso. Do mesmo modo que o espaço pode ser uma ferramenta
eficiente durante um solo, pode ser ainda mais eficiente quando se está acompanhando.
Deixe o solista tocar com somente o baixista e o baterista durante uns poucos
compassos, ou mais, de vez em quando. Ficar de fora e deixar o solista sem
acompanhamento de instrumento harmônico é às vezes chamado de strolling (passear).
McCoy Tyner, Herbie Hancock e Thelonious Monk freqüentemente ficavam de fora
durante solos inteiros.

Imaginar a si próprio exercendo um papel secundário no arranjo de uma grande banda


às vezes ajuda. Quando estiver confortável com uma progressão de acordes específica, e
não mais tiver que se concentrar integralmente somente em tocar as notas "certas", você
poderá dedicar-se ao conteúdo rítmico e até melódico de seu acompanhamento. Ouça os
acompanhamentos de sopros em algumas gravações de orquerstras de jazz, como as de
Count Basie, para ver como o acompanhamento pode ser melódico.
Certos estilos de música pedem padrões rítmicos específicos. Por exemplo, muitas
formas de música antes da Era do Bebop usavam o padrão stride na mão esquerda, que
consiste em alternar a nota do baixo em 1 e 3 com uma abertura de acorde em 2 e 4.
Muitos estilos baseados no rock também dependem de padrões rítmicos, geralmente
específicos de uma música individual. Embora os estilos brasileiros como a bossa nova
e o samba, na maneira como tocados pela maioria dos músicos de jazz, não tenham
padrões de acompanhamento bem definidos, outros estilos de jazz latino, especialmente
as formas afro-cubanas que são às vezes coletivamente conhecidas como salsa, usam
um motivo repetido de dois compassos, chamado montuno. Um padrão rítmico típico é
o "e-do-1, e-do-2, e-do-3, e-do-4; 1, 2, e-do-2, e-do-3, e-do-4". Esses dois compassos
podem ser invertidos se o padrão de bateria utilizado (ver abaixo) também for invertido.
Uma descrição integral do papel do piano no jazz latino e outros estilos está fora do
escopo desta Introdução. Uma boa discussão pode ser encontrada no livro The Jazz
Piano Book, de Mark Levine.

O aspecto mais importante do acompanhamento na maioria dos estilos é como se


comunicar com o solista. Há várias formas que essa comunicação pode assumir. Por
exemplo, há a pergunta e resposta, em que você essencialmente tenta ecoar ou
responder o que o solista tocou. Isso é especialmente eficiente se o solista estiver
tocando frases curtas, simples, com pausas entre elas. Se o solista estiver trabalhando
num motivo rítmico repetido, geralmente dá para antecipar o eco e tocar na verdade
junto com o solista. Às vezes você também pode conduzir o solista a direções que de
outro modo ele poderia não ter tentado. Por exemplo, você pode iniciar um motivo
rítmico repetido, o que pode encorajar o solista a ecoar você. Alguns solistas gostam
desse tipo de acompanhamento agressivo, outros não. Você terá que praticar com cada
solista para ver até que ponto poderá conduzi-lo.

Aberturas 3/7
É quase uma vergonha que o tipo mais comum de abertura usado pela maioria dos
pianistas desde os anos 50 não tenha um nome amplamente aceito. Eu já vi esse tipo de
abertura (ou voicing) ser chamado de abertura Categoria A e Categoria B, abertura Bill
Evans, ou simplesmente abertura da mão esquerda. Como elas são baseadas na terça e
na sétima do respectivo acorde, eu chamo elas de aberturas 3/7 ("três-sete").

A base dessas aberturas é que elas contêm tanto a terça quanto a sétima do acorde,
geralmente com pelo menos uma ou duas outras notas, e ou a terça ou a sétima está no
baixo. Como a terça e a sétima são as notas mais importantes que definem a qualidade
de um acorde, essas regras quase sempre produzem resultados que soam bem. Além
disso, essas aberturas podem automaticamente gerar bons encadeamentos de acordes, o
que significa que quando elas são usadas numa progressão de acordes, há muito pouco
movimento entre as aberturas. Freqüentemente, essas mesmas notas podem ser mantidas
de uma abertura para a outra, ou no máximo uma nota pode ter que se mover um tom.

Por exemplo, considere uma progressão ii-V-I em Dó maior. Os acordes são Dm7, G7 e
Cmaj7. A maneira mais simples de formar uma abertura 3/7 sobre essa progressão seria
tocar o Dm7 como "Fá, Dó", o G7 como "Fá, Si", e o Cmaj7 como "Mi, Si". Observe
que, no primeiro acorde, a terça está no baixo; no segundo acorde, a sétima está no
baixo; e no terceiro acorde, a terça está no baixo. Observe também que, quando você
passa de uma abertura para a próxima, somente uma nota muda; as outras notas ficam
constantes. Essa é uma importante característica das aberturas 3/7: quando elas são
usadas numa progressão ii-V-I, ou qualquer progressão em que o movimento da
fundamental se dá por quartas ou quintas, você alterna entre a terça e a sétima no baixo.
Um conjunto análogo de aberturas é obtido quando se começa com a sétima no baixo:
"Dó, Fá", "Si, Fá", "Si, Mi".

Normalmente, a gente usa mais do que somente a terça e a sétima. Geralmente, as notas
acrescentadas são a sexta (ou décima terceira) e a nona. Por exemplo, o ii-V-I em Dó
Maior pode ser tocado como "Fá, Dó, Mi", "Fá, Si, Mi", "Mi, Si, Ré", ou como "Fá, Lá,
Dó, Mi", "Fá, Lá, Si, Mi", "Mi, Lá, Si, Ré". As notas acrescentadas são todas sextas ou
nonas, exceto a quinta no primeiro acorde do segundo exemplo. Quando for tocar essas
aberturas de quatro notas no violão, qualquer nota acrescentada será geralmente
adicionada acima da terça e da sétima, do contrário sua abertura pode acabar contendo
vários pequenos intervalos, o que geralmente só é possível tocar com difíceis contorções
da mão. Assim, o ii-V-I em Dó Maior pode ser tocado com aberturas de quatro notas no
violão como "Fá, Dó, Mi, Lá", "Fá, Si, Mi, Lá", "Mi, Si, Ré, Lá".

Observe que nenhuma dessas aberturas contém a fundamental de seus respectivos


acordes. Pressupõe-se que o baixista vai tocar a fundamental em algum momento. Na
ausência de um baixista, os pianistas geralmente tocam a fundamental com a mão
esquerda no primeiro tempo, e então uma dessas aberturas no segundo ou terceiro
tempo. Na verdade, geralmente dá para nem sequer tocar a fundamental; em muitas
situações, o ouvido antecipa a progressão de acordes e cria o contexto adequado para a
abertura mesmo sem a fundamental. Não é proibido tocar a fundamental nessas
aberturas, mas nem é obrigatório, nem é melhor fazê-lo.

Essas aberturas básicas podem ser modificadas de várias maneiras. Às vezes, é


preferível omitir a terça ou a sétima. Geralmente, um acorde menor ou maior que esteja
servindo como uma tônica terá uma abertura com a terça, sexta e nona, e essas aberturas
podem ser intercaladas com aberturas 3/7 normais. Aberturas com a quinta ou alguma
outra nota no baixo também podem ser intercaladas com verdadeiras aberturas 3/7. Isso
pode ser feito por vários motivos. Um deles é que, quando tocadas no piano, observe
que as aberturas descritas até agora todas tendem a descer no teclado à medida que a
fundamental se resolve em quintas descendentes. A faixa normal para essas aberturas
está nas duas oitavas a partir do Dó abaixo do Dó Central do piano até o Dó acima do
Dó Central. À medida que as aberturas caminham para baixo, elas começam a soar
muito graves, quando então é melhor dar um salto para cima. Por exemplo, se você
acabou num Dm7 como "Dó, Fá, Lá, Si" abaixo do Dó Central, e precisa resolver num
G7 e depois num Cmaj7, talvez seja preferível tocar esses dois acordes como "Ré, Fá,
Sol, Si" e "Mi, Lá, Si, Ré" respectivamente, para levar as aberturas para cima, e ao
mesmo tempo preservar um bom encadeamento de acordes. Além disso, as
fundamentais nem sempre caminham em quintas; numa progressão como a de Cmaj7
para A7, talvez seja melhor fazer as aberturas como "Sol, Si, Dó, Mi" para "Sol, Si, Dó
Sustenido, Fá Sustenido" para preservar um bom encadeamento de acordes.

Uma coisa a se observar sobre essas aberturas no contexto de um ii-V-I diatônico é que,
como os acordes implicam modos da mesma escala (Ré Dórico é o mesmo que Sol
Mixolídio que é o mesmo que Dó Maior), uma determinada abertura pode às vezes ser
ambígua. Por exemplo, "Fá, Lá, Si, Mi" pode ser tanto um Dm7 com a sétima omitida,
quanto um G7. No contexto de uma música modal como "So What", ela claramente
define a sonoridade do Dm7 ou Ré Dórico. No contexto de uma progressão ii-V, ela
provavelmente soa mais como um G7. Você pode tirar proveito dessa ambigüidade
fazendo uma abertura esticar sobre vários acordes. Essa técnica é especialmente útil
quando aplicada às aberturas mais gerais baseadas em escala discutidas mais adiante.

Outra coisa que você pode fazer com aberturas 3/7 é alterá-las com quintas ou nonas
elevadas ou rebaixadas. Por exemplo, se o acorde G7 for alterado para um acorde G7b9,
então ele pode ter uma abertura "Fá, Lá Bemol, Si, Mi". Em geral, as notas na abertura
devem vir da escala implícita no acorde.

Essas aberturas são bem adequadas no piano para se tocar com a mão esquerda,
enquanto a mão direita está solando. Elas também podem ser tocadas com duas mãos,
ou com todas as cordas na guitarra, acrescentando-se mais notas. Isso gera um som mais
cheio quando se está acompanhando outros solistas. Uma maneira de adicionar notas é
escolher uma nota da escala que ainda não está na abertura básica e tocá-la em oitavas
acima da abertura básica. Por exemplo, no piano, para Dm7 com "Fá, Lá, Dó, Mi" na
mão esquerda, você pode tocar "Ré, Ré" ou "Sol, Sol" na direita. Em geral, é uma boa
idéia evitar dobrar notas numa abertura, já que o som mais cheio geralmente é obtido
quando se toca o maior número possível de notas diferentes, mas a oitava da mão direita
soa bem nesse contexto. A nota uma quarta ou quinta acima do baixo da oitava também
pode geralmente ser adicionada. Por exemplo, com a mesma mão esquerda anterior,
você pode tocar "Ré, Sol, Ré" ou "Sol, Ré, Sol" na mão direita.

As aberturas 3/7 são talvez a mais importante família de aberturas, e muitas variações
são possíveis. Você deve tentar praticar muitas permutações de cada uma delas em
muitas tonalidades diferentes.

Aberturas Quartais
Um estilo de abertura (ou voicing) popularizado por McCoy Tyner é baseado no
intervalo de quarta. Esse tipo de abertura é usado com mais freqüência na música
modal. Para construir uma abertura quartal, simplesmente pegue qualquer nota da escala
associada ao acorde, e adicione a nota que está uma quarta acima, e uma quarta acima
desta. Use quartas perfeitas ou quartas aumentadas, dependendo de qual das notas
estiver na escala. Por exemplo, as aberturas quartais de Cm7 são "Dó, Fá, Si Bemol",
"Ré, Sol, Dó", "Mi Bemol, Lá, Ré" (repare a quarta aumentada), "Fá, Si Bemol, Mi
Bemol", "Sol, Dó, Fá", "Lá, Ré, Sol", e "Si Bemol, Mi Bemol, Lá". Esse tipo de
abertura parece funcionar especialmente bem com acordes menores (modo dórico), ou
acordes da dominante em que esteja sendo usada uma sonoridade suspensa ou
pentatônica.

Essas aberturas são ainda mais ambíguas, em que uma determinada abertura quartal de
três notas pode soar como uma abertura para um sem número de acordes diferentes. Não
há nada de errado com isso. Entretanto, se você quiser reforçar o par acorde/escala
específico que estiver tocando, uma maneira de fazê-lo é caminhar com a abertura pela
escala em movimento paralelo. Se houver oito compassos de um dado acorde, você
pode tocar uma dessas aberturas nos primeiros acordes, daí elevá-la um tom durante
alguns compassos. A técnica de alternar a abertura com a fundamental no baixo, ou a
fundamental e a quinta, funciona bem aqui também. Num longo acorde Cm7, por
exemplo, você pode tocar "Dó, Sol" no primeiro tempo, e daí tocar algumas aberturas
quartais em movimento paralelo enquanto durar o acorde.

Do mesmo modo que as aberturas 3/7, essas aberturas são convenientes para a mão
esquerda no piano, ou aberturas de três ou quatro cordas no violão. Elas também podem
ser transformadas em aberturas para duas mãos ou cinco ou seis cordas, adicionando-se
mais quartas, quintas, ou oitavas acima delas. Por exemplo, o acorde Cm7 pode ter uma
abertura com "Ré, Sol, Dó" na mão esquerda e "Fá, Si Bemol, Mi Bemol" na mão
direita, ou "Mi Bemol, Lá, Ré" na esquerda e "Sol, Dó, Sol" na direita. A música "So
What" do álbum Kind Of Blue usa aberturas que consistem de três quartas e uma terça
maior. Num acorde Dm7, as aberturas usadas foram "Mi, Lá, Ré, Sol, Si" e "Ré, Sol,
Dó, Fá, Lá".

Poliacordes e
Aberturas de Estrutura Superior
O poliacorde é um tipo de abertura (ou voicing) cuja base é tocar dois acordes diferentes
ao mesmo tempo, como por exemplo um na mão esquerda e um na mão direita no
piano. A relação entre os dois acordes determina a qualidade do acorde resultante. Essas
aberturas são sempre para duas mãos no piano, ou aberturas de cinco ou seis notas no
violão. Elas produzem um som muito rico e complexo, se comparadas às aberturas
apresentadas até aqui.

O estilo mais simples da abertura do tipo poliacorde é tocar duas tríades; por exemplo,
uma tríade Dó Maior na mão esquerda do piano, e uma tríade Ré Maior na mão direita.
Isso terá como notação D/C. Essa notação tem mais de um significado, já que ela
geralmente é interpretada como querendo dizer uma tríade de Ré sobre uma nota Dó no
baixo; nem sempre fica claro quando uma abertura poliacorde é desejada. Os
poliacordes raramente são pedidos explicitamente na música escrita, por isso não existe
maneira padrão de grafá-los. Geralmente você precisa descobrir suas próprias
oportunidades para tocar aberturas do tipo poliacorde.

Se você pegar todas as notas nessa abertura D/C e enfileirá-las, verá que isso descreve
ou uma escala Dó Lídia ou uma escala Dó Lídia Dominante. Por isso, essa abertura
pode ser usada sobre qualquer acorde para os quais essas escalas sejam apropriadas. Se
você tentar outras tríades sobre uma tríade Dó Maior, vai descobrir várias combinações
que soam boas e descrevem escalas bem conhecidas. Entretanto, muitas dessas
combinações envolvem notas repetidas, que podem ser evitadas conforme descrito
abaixo. Entre os poliacordes que não envolvem notas repetidas estão Gb/C, que produz
uma escala Dó Diminuta Semitom-Tom, a Bb/C, que gera uma escala Dó Mixolídia, a
Dm/C, que gera uma escala Dó Maior ou Dó Mixolídia, a Ebm/C, que gera uma escala
Dó Diminuta ST, a F#m/C, que também produz uma escala Dó Diminuta, e a Bm/C,
que gera uma escala Dó Lídia. Esses poliacordes podem ser usados como aberturas para
quaisquer acordes que se encaixem nas respectivas escalas.

Você pode ter observado que Db/C, Abm/C, Bbm/C, e B/C também não envolvem
notas repetidas e soam muito interessantes, embora elas não descrevam obviamente
nenhuma escala padrão. Não existem regras sobre quando essas combinações de acordes
podem ser tocadas como aberturas. Quando seu ouvido fica acostumado com as nuanças
e dissonâncias particulares de cada uma, você pode encontrar situações em que poderá
usá-las. Por exemplo, o último poliacorde listado, B/C, soa bem quando usado como um
substituto para o Cmaj7, particularmente no contexto de uma progressão ii-V-I, e
especialmente no final de uma música. Você pode resolvê-la num abertura normal de
Cmaj7 se quiser.

Você pode montar poliacordes com uma tríade menor embaixo. Db/Cm produz uma
escala Dó Frígia; F/Cm gera uma escala Dó Dórica; Fm/Cm produz uma escala Dó
Menor; A/Cm produz uma escala diminuta ST; Bb/Cm produz uma escala Dó Dórica; e
Bbm/Cm produz uma escala Dó Frígia. Além disso, D/Cm gera uma escala interessante
com sonoridade de blues.

Eu mencionei antes o desejo de evitar notas repetidas. Uma maneira de montar


poliacordes que evita notas repetidas é substituir a tríade de baixo com, ou a terça e a
sétima, ou a fundamental e a sétima, ou a fundamental e a terça de um acorde
dominante. Aberturas montadas dessa maneira também são chamadas de acordes de
estrutura superior. Elas sempre implicam algum tipo de acorde dominante.

Por exemplo, há várias estruturas superiores de C7. Uma tríade Dbm sobre "Dó, Si
Bemol" gera um acorde C7b9b5. Uma tríade D sobre "Mi, Si Bemol" gera um acorde
C7#11. Uma tríade Eb sobre "Dó, Mi" gera um acorde C7#9. Uma tríade F# sobre "Dó,
Mi" gera um acorde C7b9b5. Uma tríade F#m sobre "Mi, Si Bemol" gera um acorde
C7b9b5. Uma tríade Ab sobre "Mi, Si Bemol" gera um acorde C7#9#5. Uma tríade A
sobre "Dó, Si Bemol" gera um acorde C7b9.

Você vai notar que precisa de muita prática para se tornar familiarizado o bastante com
essas aberturas a ponto de poder tocá-las no ato. Talvez seja preferível escolher algumas
músicas e planejar com antecedência onde você usará essas aberturas. O esforço bem
que vale a pena. A riqueza e variedade dessas aberturas podem adicionar muito ao seu
vocabulário harmônico.

Aberturas de Posição Fechada e


Aberturas Drop
A abertura mais simples para um acorde de quatro notas é a abertura de posição fechada
(close position voicing), em que todas as notas do acorde são arranjadas o mais próximo
possível. Por exemplo, um acorde C7 pode ter uma abertura em posição fechada como
"Dó, Mi, Sol, Si bemol". Isso é chamado de posição ou estado fundamental, já que a
fundamental do acorde, Dó, está no baixo. O acorde também pode ter uma abertura em
posição fechada como "Mi, Sol, Si bemol, Dó", que também é chamada de primeira
inversão, já que a nota mais grave foi invertida e está no topo do acorde. A segunda
inversão é "Sol, Si bemol, Dó, Mi" e a terceira, "Si bemol, Dó, Mi, Sol".

Uma abertura drop é criada a partir de uma abertura de posição fechada em que se
"derruba" uma das notas para uma oitava abaixo ("Drop" em inglês quer dizer derrubar,
deixar cair). Se a segunda nota a partir do topo é derrubada, a abertura é chamada de
uma abertura drop 2; se a terceira nota a partir do topo é derrubada, a abertura é
chamada uma abertura "drop 3". Para um acorde C7 em estado fundamental, "Dó, Mi,
Sol, Si bemol", a abertura drop 2 correspondente é "Sol, Dó, Mi, Si bemol". A segunda
nota a partir do topo, o Sol, foi derrubada uma oitava. A abertura correspondente à drop
3 seria "Mi, Dó, Sol, Si bemol". As aberturas drop 2 e drop 3 podem também ser
construídas a partir de qualquer inversão de acorde. No piano, a nota derrubada precisa
normalmente ser tocada pela mão esquerda, por isso essas quase sempre são aberturas
de duas mãos. Os intervalos nessas aberturas tornam-nas perfeitamente apropriadas para
o violão.

Aberturas de posição fechada e de posição aberta são eficazes quando usadas para
harmonizar uma melodia, particularmente num contexto de solo. Cada nota da melodia
pode ser harmonizada por uma abertura drop diferente, com a nota da melodia no topo.
Pianistas e guitarristas de jazz geralmente usam esse tipo de abordagem em seus
próprios solos. Diz-se de uma frase em que cada nota é acompanhada por aberturas de
posição fechada ou aberturas drop que ela é harmonizada com acordes em bloco. Red
Garland, Dave Brubeck e Wes Montgomery regularmente tocavam solos com acordes
em bloco.

Outras Aberturas Baseadas em Escalas


Há outras maneiras lógicas de formar aberturas; maneiras demais para descrevê-las
individualmente aqui. A maioria das abordagens são similares no fato de que associam
uma escala com cada acorde e formam a abertura a partir de notas dessa escala. Ao usar
uma abordagem de escala, você pode criar seus próprios esquemas para aberturas. Por
exemplo, uma segunda com uma terça sobre ela tem um som um tanto dissonante, mas
não muito cheio, que muitos pianistas usam extensivamente. Para um acorde como
Fmaj7, você pode aplicar esse formato em qualquer posição das escalas lídia ou maior
de Fá. Como a escala Fá Maior contém uma nota evitada (Si Bemol) nesse contexto,
normalmente se optaria pela escala lídia e o Si natural, de modo que nenhuma das
aberturas geradas contenha qualquer nota evitada. O esquema específico descrito acima
gera "Fá, Sol, Si", "Sol, Lá, Dó", "Lá, Si, Ré", "Si, Dó, Mi", "Dó, Ré, Fá", "Ré, Mi,
Sol", e "Mi, Fá, Lá" sobre uma escala Fá Lídia.

A maioria dessas aberturas são muito ambíguas, no sentido de que elas não identificam
imediatamente o acorde. Como ocorre com as aberturas 3/7 e quartais, entretanto, você
vai descobrir que a presença de um baixista, ou simplesmente o contexto da progressão
harmônica que está sendo tocada, vai permitir quase qualquer combinação de notas a
partir de uma dada escala para fazer uma abertura aceitável para o acorde associado.

Você pode experimentar diferentes esquemas e diferentes escalas para ver se encontra
alguma da qual você goste particularmente. Geralmente, a meta não é encontrar uma
abertura que descreva completamente um dado acorde, mas antes encontrar uma
abertura que incorpore uma sonoridade particular, sem seriamente corromper o acorde.
Talvez num determinado momento numa música, você queira ouvir a característica
autoridade de uma quinta perfeita, ou a característica dissonância de uma nona menor
ou de um "cacho de uvas" agrupando várias notas a uma segunda umas das outras, mas
sem o som característico de nota errada de uma seleção completamente aleatória de
notas. Pensar na escala associada e colocar a sua sonoridade nesse contexto dá a você
uma maneira lógica e confiável de obter o som que você quiser, sem comprometer a
harmonia.

Baixo
A função do baixo numa seção rítmica tradicional é um tanto diferente daquela de um
instrumento harmônico. Do mesmo modo que o pianista, um baixista precisa
normalmente delinear as mudanças de acordes, mas o baixo geralmente enfatiza as
fundamentais, terças e quintas, em vez das extensões ou alterações. Nas formas
tradicionais do jazz, o baixista também tem um papel muito importante como o
responsável pela marcação do tempo; tanto quando o baterista, e talvez até mais do que
ele. É por isso que os baixistas com tanta freqüência tocam linhas de baixo que
consistem quase que exclusivamente de semínimas ou ritmos que enfatizam fortemente
a marcação do tempo.

Nesse aspecto, aprender a tocar linhas de baixo é geralmente mais fácil do que aprender
a solar ou a tocar aberturas de acordes. Você não precisa se preocupar tanto em relação
a que ritmos tocar, e suas escolhas de notas também são mais limitadas. Quando você
ouve grandes baixistas, como Ray Brown ou Paul Chambers, observa que uma grande
parte do que eles tocam são semínimas e linhas baseadas em escalas.

Quando um pianista toca num contexto de solo, ele freqüentemente precisa criar seu
próprio acompanhamento de linha de baixo, por isso os pianistas também aprendem a
formar boas linhas de baixo.

Linhas de Baixo

Há algumas orientações simples que você pode usar para produzir linhas de baixo que
soem bem. Primeiro, você geralmente deve tocar a fundamental de um acorde no
primeiro tempo desse acorde. O tempo anterior deve estar a uma nota ou um semitom de
distância. Por exemplo, se o acorde F7 aparece no tempo "1" de um compasso, então
você normalmente toca o Fá nesse tempo. Você geralmente tocaria Mi, Mi Bemol, Sol,
ou Sol Bemol no compasso anterior, dependendo do acorde. Se o acorde anterior for um
C7, então você pode tocar ou Mi ou Sol, já que eles estão na escala mixolídia associada
ao acorde. Ou você pode pensar na escala diminuta semitom-tom ou na escala alterada
para o acorde C7 e tocar Mi Bemol ou Sol Bemol. O Sol Bemol também é a
fundamental do acorde da dominante a um trítono de distância, que já foi descrito como
uma boa substituição, por isso o Sol Bemol é uma escolha particularmente boa. A nota
não necessariamente precisa ser justificável no contexto de um acorde; ela pode ser
pensada como uma nota de passagem para se chegar ao primeiro tempo (o tempo forte)
do compasso seguinte.

Essas duas primeiras orientações resolvem dois tempos de cada acorde. Em algumas
músicas, como as músicas baseadas na progressão Rhythm, isso é tudo que há para a
maioria dos acordes, assim sua linha de baixo pode ser quase completamente
determinada pela progressão harmônica. É claro que você provavelmente vai querer
variar suas linhas. Você não é obrigado a tocar a fundamental no primeiro tempo, nem
tampouco obrigado a aproximar-se dele com um tom. Lembre-se, essas são somente
orientações iniciais.
Se você tiver mais que dois tempos para preencher num acorde específico, uma maneira
de preencher os tempos restantes é simplesmente escolher notas de qualquer escala
associada em movimentos geralmente de um tom. Por exemplo, se sua progressão
harmônica é de C7 para F7, e você já decidiu tocar "Dó, X, X, Sol Bemol" para o acorde
C7, então você pode preencher os Xs com Ré e Mi, implicando a escala lídia dominante,
ou Si Bemol e Lá Bemol, implicando a escala alterada. Qualquer uma dessas escolhas
pode também implicar a escala de tons inteiros. Outro fraseado muito usado seria "Dó,
Ré, Mi Bemol, Mi ", em que o Mi Bemol é usado como uma nota de passagem entre Ré
e o Mi. Você provavelmente vai descobrir outros fraseados que usará muito. Tocar
fraseados geralmente é recebido com ressalvas quando se está solando, momento em
que se espera que você seja o mais criativo possível. Quando estiver no
acompanhamento, entretanto, os fraseados, como aqueles fornecidos para aberturas,
podem ser uma maneira eficaz de delinear a harmonia consistentemente. Como baixista,
espera-se que você toque virtualmente todos os tempos de cada compasso durante toda a
música. É geralmente mais importante ser sólido e confiável do que ser o mais inventivo
possível.

Baixo Pedal

A expressão baixo pedal (em inglês, "pedal point"), geralmente abreviada para somente
pedal, refere-se a uma linha de baixo que permanece numa nota durante uma mudança
harmônica. Certas músicas, como "Naima", de John Coltrane em seu álbum Giant Steps,
são escritas com baixo pedal explícito, seja com a notação "Eb pedal" nos quatro
primeiros compassos, ou pela notação dos acordes como

| Dbma7/Eb | Ebm7 | Amaj7#11/Eb Gmaj7#11/Eb | Abmaj7/Eb |.

Quando você vê uma música que pede explicitamente um baixo pedal, é geralmente
uma indicação para parar de tocar linhas de baixo e passar a tocar somente notas longas.

Você também pode descobrir suas próprias oportunidades para usar o baixo pedal.
Numa progressão ii-V-I, a quinta freqüentemente pode ser usada como um baixo pedal.
Por exemplo, você pode tocar Sol durante a progressão | Dm7 | G7 | Cmaj7 |, ou
somente nos dois primeiros compassos. Durante o acorde Dm7, o Sol no baixo faz o
acorde funcionar como um acorde G7sus. A resolução para o acorde G7 tende então a
seguir o uso tradicional da música clássica para as suspensões, que sempre se resolvem
dessa maneira. Isso também é muito feito em progressões que alternam entre o ii e o V,
como em | Dm7 | G7 | Dm7 | G7 | Dm7 | G7 | Dm7 | G7 |.

Contraponto

Scott LaFaro iniciou uma pequena revolução na maneira de tocar jazz no começo dos
anos 60 com seu uso do contraponto. Suas linhas de baixo eram quase tão interessantes
do ponto de vista rítmico e melódico quanto a melodia ou solo que ele estava
acompanhando. Isso pode ser uma distração para alguns solistas, e para algumas
platéias, mas muitos acham o efeito interessante.

Uma oportunidade de usar contraponto é em baladas ou músicas com suíngue de


andamento médio em que a melodia tem notas ou pausas longas. Um dos exemplos
mais famosos do contraponto de Scott LaFaro está na versão de "Solar" gravada por Bill
Evans, Scott LaFaro, e Paul Motian no álbum Sunday At The Village Vanguard. A
melodia é principalmente em semínimas, com semibreves no fim de cada frase. Scott
toca notas longas enquanto a melodia está movimentada, e partes movimentadas quando
a melodia está parada.

Bob Hurst tem uma abordagem diferente para o contraponto. Em vez de tocar linhas que
sustentem sua própria atratividade melódica ou rítmica, ele toca linhas que criam tensão
rítmica na interação delas com o compasso. Uma técnica que ele usa com freqüência é
tocar seis notas contra quatro tempos, ou duas tercinas de semínimas por compasso. Soa
como se ele tivesse tocando em três tempos, enquanto o resto da banda está em quatro.
Esse tipo de contraponto rítmico é difícil de sustentar por uma duração maior de tempo,
e pode confundir músicos inexperientes.

Quando você fizer experiências com contraponto, lembre-se que seu papel geralmente
ainda é o de acompanhamento. Sua meta é dar suporte aos músicos que você está
acompanhando. Se eles estiverem sendo desbancados pela complexidade resultante da
sua maneira de tocar, ou estiverem produzindo bastante tensão rítmicas por conta
própria, então pode não ser uma boa usar essa técnica. Você terá que usar seu próprio
julgamento para decidir quando a música vai se beneficiar do uso do contraponto.

Outros Padrões de Baixo

As técnicas descritas acima são aplicáveis à maioria dos estilos de jazz. Alguns estilos
específicos, entretanto, impõem seus próprios requisitos ao baixista. Uma marcação em
dois tempos, ou meio compasso, significa tocar somente nos tempos 1 e 3 num
compasso 4/4. Uma marcação em dois tempos é geralmente usada no tema (head) dos
standards do jazz. Quando o compasso é 3/4, você pode ou tocar linhas de baixo ou
simplesmente tocar no primeiro tempo de cada compasso. Muitos dos estilos do jazz
latino usam um esquema simples baseado geralmente na alternação da fundamental e da
quinta. A bossa nova usa a fundamental no "1" e a quinta no "3", com uma anacruse de
colcheia no "e-do-2" e ou outra anacruse no "e-do-4", ou uma colcheia no "4". O samba
é similar, mas é tocado com uma sensação de andamento dobrado, o que significa que
ele soa como se o pulso básico tivesse o dobro da velocidade que tem na realidade. A
fundamental é tocada no "1" e "3", enquanto a quinta é tocada no "2" e "4", com uma
anacruse de semicolcheia antes de cada tempo. O mambo e outros estilos cubanos usam
o ritmo "e-do-2, 4". O último tempo é ligado ao "1" do compasso seguinte.

Uma descrição completa de todos os estilos diferentes está além do escopo desta
Introdução. Há uns poucos livros que podem ajudar você a construir padrões para
diferentes estilos; um deles se chama Essential Styles For The Drummer And Bassist.
Por ora, tudo o que posso fazer é repetir o conselho de Clark Terry, "imitar, assimilar,
inovar". Ouça quantos estilos diferentes conseguir, e aprenda com aquilo que ouvir.

Bateria
Assim como ocorre com o baixista, um dos papéis do baterista nas formas tradicionais
do jazz é tocar uma marcação constante no estilo da música. Por constante, eu quero
dizer em relação ao andamento, e não pretendo implicar que você não deva ser criativo
e variar seus padrões. Eu não estou habilitado a iluminar bateristas sobre os detalhes de
técnicas de bateria, mas posso descrever alguns estilos e padrões básicos, e dar algumas
dicas sobre outros aspectos do papel do baterista.

A marcação básica do suíngue 4/4 consiste de dois componentes: o padrão do ride


(prato de condução) e o padrão do chimbal. O padrão fundamental do ride é o esquema
"1, 2 e, 3, 4 e" ou "ding ding-a ding ding-a" tocado no prato de condução com colcheias
suingadas. O chimbal é normalmente fechado marcadamente no "2" e "4". É isso que a
maioria das baterias eletrônicas (drum machines) tocam quando a opção "swing" é
selecionada. Esse padrão é adequado para muitas músicas de jazz, especialmente
standards ou músicas de bebop, com andamento médio ou acelerado. Músicas mais
lentas, como as baladas, geralmente pedem o uso de vassourinhas na caixa de percussão
em vez de baquetas nos pratos como o padrão principal. Há alguns livros que podem
ajudar você a formar padrões para outros estilos; um desses livros é Essential Styles For
The Drummer And Bassist. O essencial dos estilos que você deve saber tocar estão
descritos abaixo.

A marcação básica do shuffle consiste de colcheias no prato de condução e


possivelmente na caixa. Os tempos 2 e 4 também são geralmente enfatizados com mais
força. O padrão básico de uma valsa de jazz, ou suíngue 3/4, consiste de "um, dois e,
três" ou "ding ding-a ding" no ride, com o chimbal no "2". Entre outras variações, estão
o uso do chimbal no "2" e no "3", ou em todos os três tempos; e o acréscimo da caixa no
"e-do-2" ou no "3".

Três formas de jazz latino que você deve estar pronto para tocar são a bossa nova, o
samba e o mambo. A essência da maioria das formas do jazz latino é a clave, que é um
tipo de fórmula rítmica. A clave básica tem dois compassos, e consiste de "1, e-do-2, 4;
2, 3". Há também uma clave africana ou clave da rumba, em que a terceira nota é tocada
no "e-do-4" em vez de no tempo. A bossa nova usa uma variação da clave básica em
que a última nota cai no "e-do-3", em vez de no tempo. Esses padrões de clave também
podem ser invertidos, trocando-se a ordem dos compassos. A clave é geralmente tocada
como batidas na borda da caixa numa bateria tradicional, embora com freqüência não
seja tocada explicitamente pelo baterista, caso em que um percussionista auxiliar pode
tocá-la.

A clave é suplementada por outros padrões em outros tambores. O bumbo pode tocar no
"1" e "3" com anacruse de colcheia. O chimbal é fechado no "2" e "4". Outros padrões
podem ser tocados num prato ou numa cowbell. Entre os padrões típicos do mambo
estão "1, 2, 3, e-do-3, e-do-4; 1, 2, e-do-2, e-do-3, e-do-4" ou "1, 2, 3, e-do-3; 1, e-do-1,
e-do-2, e-do-3, 4". Um padrão simples que consiste de "2, 4, e-do-4" é tocado na borda
da caixa e no tom-tom acoplado em vez de uma clave. Numa bossa nova pode-se usar
um padrão que consiste de colcheias sem suíngue no prato de condução. O samba tem
uma sensação de andamento dobrado. O padrão do prato é geralmente com colcheias
sem suíngue, e é geralmente tocado num chimbal fechado. A caixa pode ser
simplesmente tocada no "4" em vez de se tocar a clave.

Certas composições, como "The Sidewinder", de Lee Morgan, ou "Sister Cheryl", de


Tony Williams, têm padrões de bateria únicos, que são indelevelmente associados com
uma música específica. Ouvir gravações de uma música a ser tocada antes de tentar
tocá-la é provavelmente mais útil aos bateristas do que a qualquer outro músico, já que
os fakebooks geralmente não fornecem muitas dicas para o baterista.
Um bom baterista não vai simplesmente tocar o mesmo padrão sem parar durante toda
uma música. Uma coisa que você pode fazer é variar o padrão, talvez tocando somente
colcheias no prato de condução, ou variando ocasionalmente o ritmo para "ding-a ding
ding-a ding". Ou você pode tocar o chimbal em cada pulso. Você também pode usar
outros tambores, como os toms, como parte de seu pulso básico para uma música. Tony
Williams é um mestre em variar seus padrões dessa maneira.

Freqüentemente, um baterista toca um pulso binário simples durante a apresentação


inicial do tema ("head"), e troca para semínimas sem suíngue durante os solos. Uma das
maneiras mais fáceis de mudar a sensação rítmica de uma música é simplesmente trocar
os pratos para o padrão de ride, quando por exemplo há uma troca de solista, ou para
marcar a ponte de uma música. Marcar a forma de uma música é um outro papel
importante do baterista. A maioria das formas típicas de músicas têm frases de 4 ou 8
compassos. Ao final de cada frase, o baterista geralmente toca padrões ou viradas mais
complexos para conduzir até a frase seguinte. Outra tática é mudar o pulso básico de
frase para frase. Como baterista, você deve estar sempre ciente da forma da música, e
saber onde estão os breaks, introduções especiais ou codas. Você deve ser capaz de
cantar a melodia para si mesmo durante os solos se necessário, de modo que consiga
delinear a forma para o solista. Isso vai ajudar o solista a manter seu lugar, ao permitir
que ele reconheça quando você chegou à ponte, por exemplo. Além disso, o solista
geralmente estrutura suas próprias frases seguindo as linhas da forma original. Ao aderir
a essa forma, o baterista vai geralmente estar dando suporte ao desenvolvimento das
idéias do solista. Art Blakey é um mestre em tocar a forma e dar suporte aos solista
desta maneira.

Durante um solo, um instrumentista pode deixar pausas intencionais em suas frases.


Assim como ocorre com o pianista e o baixista, o baterista deve decidir se preenche
esses espaços com algum tipo de frase de resposta ou contra-ritmo. Bateristas também
podem criar tensão por meio do uso da polirritmia, que são dois ou mais ritmos
sobrepostos; por exemplo, 3 contra 4. Um baterista pode, ou tentar tocar dois ritmos
diferentes ele próprio, ou trabalhar com o baixista ou outro músico do
acompanhamento, ou com o solista, para criar uma poliritmia entre eles. Do mesmo
modo que acontece com o uso do contraponto em linhas de baixo, entretanto, você
precisa equilibrar o desejo de variação rítmica com a compreensão de que o resultado
pode ser um entulho ou o caos se você for longe demais.

Como todos dependem do baterista para manter o andamento preciso, a estabilidade


rítmica é essencial. Entretanto, o interesse rítmico da parte da bateria também é
importante, e é vital durante solos de bateria. E percussão também não é só ritmo. Como
um baterista, você não pode tocar linhas que sejam interessantes num sentido melódico
ou harmônico tradicional, mas pode variar o timbre de suas linhas tocando com
tambores e pratos de alturas e timbres diferentes. Você deve pensar melodicamente
quando toca bateria.

Outros Instrumentos
O uso de outros instrumentos, como instrumentos de sopro de metal ou madeira, na
qualidade de instrumentos de acompanhamento é geralmente limitado a uns poucos
"riffs", ou fraseados repetidos. Esse tipo de acompanhamento é bem usado em bandas
de blues. Geralmente um dos sopros toca uma linha simples baseada na escala de blues,
e outros a repetem.

As formas de free jazz permitem um acompanhamento menos estruturado. Se você


ouvir os discos Free Jazz, de Ornette Coleman, ou Ascension, de John Coltrane, notará
que os sopros que não estão solando ficam livres para tocar qualquer figura de fundo
que queiram. O resultado é geralmente cacófono, mas se esse for o efeito desejado,
então não é ruim por si só.

Na outra ponta desse espectro estão arranjos de big bands, que freqüentemente têm
intricados fundos de sopros escritos para os solos. Arranjar para seções de sopros é
similar a acompanhar no piano, no sentido de que as partes geralmente formam
aberturas de acordes e são usadas numa maneira ritmicamente interessante. As partes
são geralmente mais suaves e mais melódicas do que um típico acompanhamento de
piano, entretanto, tanto porque a parte do piano é geralmente improvisada, enquanto o
arranjo de sopros pode ser planejado com antecedência, como porque é mais fácil para
uma seção de sopros tocar linhas melódicas distribuídas em acordes do que para um
pianista. Arranjos para a seção de sopros geralmente enfatizam a articulação, ou
variações no ataque e na dinâmica, mais do que o piano normalmente é capaz. Entre os
artifícios usados geralmente em arranjos para a seção de sopros estão o uso de
sforzando, ou notas de volume repentino; alternar passagens de staccatos, ou notas
curtas, e legatos, ou notas longas; "bent notes", ou notas em que o músico muda
brevemente a altura da nota quando está tocando, e "falloffs", ou notas em que o músico
rapidamente reduz a altura da nota, às vezes em uma oitava ou mais, geralmente para
encerrar uma frase.

Você não precisa tocar numa big band ou ser um arranjador experiente para usar o
acompanhamento de uma seção de sopros. Freqüentemente dois ou três instrumentos de
sopro são suficientes para tocar figuras de fundo interessantes. A maioria dos mesmos
princípios usados na abertura de acordes para o piano pode ser usada em aberturas para
a seção de sopros. Aberturas drop funcionam especialmente bem. Quando há somente
dois instrumentos de sopro, linhas que caminham em terças paralelas geralmente
funcionam bem. Ouça The Birth Of The Cool, de Miles Davis, ou qualquer dos discos
de Art Blakey with the Jazz Messengers, para ter idéias de como se pode arranjar para
grupos relativamente pequenos. O livro Arranging And Composing, de David Baker,
também pode dar idéias para você começar.

Tocando em Grupo
Assim que conseguir juntar um grupo adequado de músicos, você deve começar a tocar
em grupo. Isso ajuda por vários motivos. Primeiro, se vários músicos estão
aproximadamente no mesmo nível de habilidade, podem aprender juntos. Se um
membro é mais avançado do que os outros, pode ajudá-los durante os encontros. Uma
boa seção rítmica freqüentemente pode dar idéias a um solista ou ajudar a dar-lhe a
confiança que lhe permita arriscar mais. Por outro lado, você deve evitar a tentação de
ter muitos instrumentistas de sopro, pois vai ver que as músicas se arrastam cada vez
mais com cada um fazendo seu solo. A seção rítmica vai se cansar da progressão de
acordes e os solistas vão ficar impacientes à espera da vez deles. Talvez seja
contraproducente ter mais do que uns oito músicos ao mesmo tempo para este propósito.
Organização

Uma vez que um grupo apropriado de pessoas foi reunido, é preciso decidir o que tocar.
Se todos no grupo tiverem acesso aos mesmos fakebooks, isso ajuda. Dessa maneira,
quando uma pessoa sugerir uma música, pode-se ter uma razoável certeza de que todos
terão ela em seus livros. The New Real Book, de Chuck Sher, é recomendado, já que ele
está disponível em versões transpostas para a maioria dos instrumentos de sopro, e
contém uma boa variedade de músicas. Talvez seja uma boa acertar com antecedência
as músicas que serão trabalhadas, para que todos tenham a chance de se familiarizar
com as mudanças de acordes.

Embora não seja necessário designar um líder para o grupo, ajuda que haja alguém para
escolher as músicas, decidir a ordem dos solistas, determinar o andamento, fazer a
contagem da música, e fazer andar as coisas em geral. Não é essencial que essa pessoa
seja o melhor músico do grupo, mas deve ser alguém com algumas habilidades de
organização e liderança.

Começos

Uma vez que tenha sido escolhida uma música, é preciso ter em mente as coisas que
dissemos sobre a forma. Normalmente, o grupo tocaria primeiro a melodia. Enquanto
estiver aprendendo uma música, você pode decidir que todos toquem em uníssono, mas
deve uma hora dar a cada músico a chance de tocar a apresentação inicial do tema
("head") sozinho, para permitir que todos trabalhem numa manifestação pessoal mesmo
quando estiverem simplesmente tocando a melodia. Além disso, numa apresentação é
geralmente mais interessante para o ouvinte escutar a melodia interpretada por um
músico, em vez de manifesta em uníssono. Isso é especialmente verdade para baladas.
Músicas rápidas de bebop são entretanto tocadas normalmente em uníssono.

Para músicas com forma de 32 compassos, o tema head é geralmente tocado só uma
vez. Para músicas de blues ou outras formas mais curtas, ele é geralmente tocado duas
vezes. As melodias de muitas músicas acabam no penúltimo compasso da forma. Por
exemplo, o blues de doze compassos "Sandu", de Clifford Brown, acaba no primeiro
tempo do décimo primeiro compasso. Geralmente a seção rítmica pára de tocar nos
últimos dois compassos da forma para permitir ao primeiro solista dois compassos
desacompanhados de "passagem", or intervalo do solo. Em algumas músicas, como em
"Moment's Notice", de John Coltrane, esse intervalo é geralmente observado em cada
chorus, mas geralmente ele só é feito como uma passagem para o primeiro solo, ou no
máximo como uma passagem para cada solo.

Meios

Uma vez que você esteja no seu solo, estará basicamente sozinho, embora deva ouvir o
que todos os outros estão fazendo em volta de você, reagindo ao que eles estão tocando,
e conduzindo-os com sua própria música. Essa é a sua chance de aplicar as técnicas que
aprendeu até agora. Pense melodicamente. Corra riscos. Divirta-se!

Já dissemos várias vezes que um solo deve contar uma história. Isso significa que ele
deve ter uma exposição clara, desenvolvimento, clímax e desfecho. Se você fosse fazer
um gráfico do nível de intensidade de um bom solo, com freqüência descobriria que ele
começa num nível baixo e lentamente cresce até um clímax, depois do qual ele relaxa
rapidamente para abrir para o próximo solista, ou seja, o que for que vier em seguida.
Iniciantes geralmente têm dificuldade de decidir o número de chorus a tocar. Isso é uma
coisa que varia de músico para músico. Charlie Parker normalmente tocava somente um
ou dois em gravações, embora isso fosse parcialmente devido às limitações do formato
dos discos de 78 RPM. John Coltrane freqüentemente tocava dezenas de chorus,
especialmente em apresentações. Quando há muitos solistas, você deve tentar manter o
número baixo, para evitar que todo o resto do grupo se canse. De qualquer maneira,
quando você está aproximando o final de seu solo, deve de alguma maneira transmitir
esse fato aos outros músicos para que eles possam decidir quem entra em seguida, ou se
eles querem fazer um revezamento de quatro compassos, ou eliminar a apresentação
inicial do tema.

Se você pretende revezar de quatro em quatro compassos depois do último solo, alguém
geralmente indica isso mostrando quatro dedos onde todos possam vê-los. Geralmente,
os solistas tocam na mesma ordem em que eles originalmente tocaram, tocando quatro
compassos cada um. O baixista geralmente fica de lado; às vezes o pianista também.
Freqüentemente, o baterista toca quatro compassos entre cada um dos outros solistas.
Ainda mais do que durante os solos originais, a intensidade das frases de quatro
compassos estarão geralmente num nível consistentemente alto, e os solistas devem
tentar desenvolver e avançar as idéias uns dos outros. Esse ciclo pode ser repetido por
quanto tempo se desejar; alguém vai geralmente apontar sua cabeça ("head" em inglês)
para indicar um retorno à head, o tema.

Fins

Os encerramentos das músicas são, sem dúvida, os mais difíceis de fazer juntos. Quando
você tiver tocado uma determinada música várias vezes com o mesmo grupo de pessoas,
pode ter preparado e ensaiado os encerramentos. Mas quando se está tocando uma
música pela primeira vez com um grupo específico, o encerramento quase sempre
resulta em caos. Há entretanto alguns truques conhecidos que você pode usar para
encerrar as músicas. Uma vez que você esteja familiarizado com os encerramentos
básicos, então tudo o que é preciso é uma pessoa que aja como líder para que todos a
acompanhem.

O encerramento mais fácil, usado em músicas aceleradas de bebop, é simplesmente


encerrar a música abreviando a última nota. Isso funciona para músicas com a
progressão Rhythm, como "Oleo", e outras formas de bop, como "Donna Lee". Como
uma variação, pode-se estender a última nota por um tempo. Ou você pode abreviar a
última nota, mas aí repeti-la e estendê-la depois de uma pausa de alguns tempos. Isso é
especialmente feito em formas de 32 compassos em que a melodia acaba no primeiro
tempo do compasso 31. Essa nota é abreviada, mas aí é repetida e estendida no primeiro
tempo do compasso 32, ou como uma antecipação no quarto tempo ou no "e" do quarto
tempo do compasso 31.

Outro encerramento muito usado em baladas e músicas de suíngue lento é o ritardando.


Simplesmente desacelere os últimos dois ou três compassos, e acabe na última nota da
melodia, que pode ser segurada por quanto tempo for desejado. Uma variação dessa
técnica é parar na antepenúltima nota, ou em qualquer nota perto do fim que caia no
penúltimo acorde, e um solista tocar uma cadência sem acompanhamento, sinalizando
ao resto da banda para voltar a tocar com a ele na última nota.

Quando estiver tocando músicas de andamento médio ou mais rápido, um encerramento


muito usado é tocar os últimos compassos três vezes antes da última nota. Numa forma
de 32 compassos, em que a última nota está no primeiro tempo do compasso 31, você
tocaria a forma até o fim do compasso 30, aí tocaria os compassos 29 e 30 novamente, e
aí mais uma vez, antes de finalmente tocar o compasso 31. Isto pode ser combinado
com o ritardando ou a cadência, ou a última nota pode simplesmente ser abreviada.

Outra abordagem é a repescagem III-VI-ii-V. Se a música acaba com uma cadência ii-
V-I nos últimos quatro compassos, então dá para substituir o acorde I final com a
progressão de quatro acordes III-VI-ii-V, que pode ser repetida várias vezes. Por
exemplo, na tonalidade de Fá Maior, se a música acabar com

| Gm7 | C7 | F | F |,

então você pode substituir isso por

| Gm7 | C7 | A7alt | D7alt | Gm7 | C7 | A7alt | D7alt | Gm7 | C7


|...

Você também pode usar substituições pelo trítono em qualquer dos acordes dominantes.
Além disso, você pode usar um acorde I (Fá Maior) no lugar do acorde A7alt. Você
pode continuar com essa progressão de acordes por quanto tempo quiser, solando ou
improvisando coletivamente sobre ela. Isso se chama um "vamp". A música é
finalmente encerrada com um acorde I, geralmente precedido por um firme movimento
de mãos, para garantir que todos acabem juntos.

Outro encerramento bem popular é às vezes chamado de encerramento Duke Ellington,


porque ele está associado aos arranjos de músicas como "Take The A Train", que foram
escritas por Duke ou executadas pela orquestra dele. Esse encerramento pressupõe que a
música acaba no primeiro tempo do penúltimo compasso da forma, mas que o último
acorde é um acorde I, e que a última nota é a fundamental daquele acorde. Pressupondo
que a música seja em Dó Maior, você simplesmente substitui os últimos dois compassos
por "Dó, Mi, Fá, Fá Sustenido, Sol, Lá, Si, Dó", em que a segunda nota é uma sexta
abaixo da primeira, e não uma terça acima. Se você tentar tocar esta linha, acho que
reconhecerá o ritmo pretendido, por isso não tentarei fazer sua notação.

Lidando com Problemas

Você deve preparar-se para quando algumas coisas, ou muitas, derem errado. Se você
perder seu lugar na forma, ou sentir que algum outro músico perdeu o dele, não entre
em pânico. Se você se perdeu, pare de tocar um pouco para ver se você consegue ouvir
onde o resto do grupo está. Isso não deve ser tão difícil se você estiver familiarizado
com a música e os outros músicos estiverem razoavelmente seguros quanto a suas
próprias posições. Alguém que esteja seguro de onde está pode pedir alguma mudança,
ou gritar "PONTE" ou "COMEÇO" nos momentos adequados, para levar as coisas de
volta aos trilhos. Se uma pessoa está claramente na posição errada, e todas as outras
sabem onde aquela pessoa está, elas podem tentar trocar de posição para acompanhar o
músico perdido, mas isso é difícil de coordenar. Além disso, é melhor tentar corrigir a
pessoa que está fora do passo do que fazer com que todo o mundo fique fora do passo
junto, porque, idealmente, o que se quer é que a forma continue ininterrupta.

Outra coisa que pode dar errado é uma mudança não intencional do andamento.
Algumas pessoas tendem a correr, outras, a se arrastar. Às vezes a interação entre dois
músicos com boa métrica pode fazer o andamento mudar. Por exemplo, se um pianista e
um baixista tocam depois do tempo, isso pode fazer o andamento parecer arrastado, e o
baterista pode desacelerar para não parecer que está adiantado em relação a eles. Se
você estiver convencido que o andamento está se alterando, pode tentar conduzir uns
poucos compassos para corrigir o andamento. Um metrônomo pode ajudá-lo a manter-
se honesto, mas tocar com metrônomo é na maioria das vezes inapelavelmente
frustrante, porque é virtualmente impossível manter um grupo sincronizado com um.
Um dos motivos é que é geralmente difícil ouvir um metrônomo quando várias pessoas
estão tocando. Outro é que é difícil fazer com que todos no grupo se ajuste ao mesmo
tempo e da mesma maneira, caso o grupo coletivamente acelere ou desacelere uma
música. Entretanto, praticar com um metrônomo pode ser uma maneira útil de
solidificar a noção de tempo. Um diretor de orquestra particularmente sádico que eu
conheço costumava iniciar nosso ensaio com um metrônomo, abaixar o volume depois
de alguns compassos, e depois aumentá-lo, mais ou menos um minuto depois, para ver
se tínhamos nos desviado do andamento.

Ouvindo Analiticamente
Agora que você já tem uma idéia do que é preciso para tocar jazz, deve também ter um
ouvido muito mais crítico. Você estará menos inclinado a se impressionar com a mera
facilidade técnica, e pode ouvir buscando sofisticação melódica, harmônica, e rítmica.
Por outro lado, se a música ainda o toca emocionalmente, não se preocupe se ela não
parecer particularmente audaciosa quando examinada de perto. Não deixe sua análise
dos aspectos teóricos da música interferir na sua reação num nível emocional. O
conhecimento teórico deve ser uma ferramenta para ajudar você a compreender a
música que de outra maneira talvez você não apreciasse; ele não deve afastar você do
desfrute de música alguma.

Como músico, agora que você alguma idéia das coisas que se esperam que um músico
de jazz faça, você pode ouvir os grandes do jazz e aprender com eles. Você pode ouvir
as primeiras gravações dos trios de Bill Evans e ver exemplos de interação dentro da
seção rítmica, e tentar desenvolver ouvidos tão apurados quanto os deles. Pode ouvir
Thelonious Monk e analisar a maneira como ele usava dissonância e síncope, e ver se
consegue realizar os mesmos efeitos. Pode ouvir as explosões emocionais de John
Coltrane ou Cecil Taylor e expandir sua noção de até que ponto você consegue se
expressar diretamente.

Quebrando as Regras
Charles Ives foi um compositor que escreveu uma música que era considerada de
vanguarda em sua época. Dizem que o pai o ensinava que "você precisa aprender as
regras primeiro, para que você saiba como quebrá-las". Isso é especialmente verdade em
música como o jazz, em que se espera que você seja constantemente criativo. Seguir as
regras o tempo todo resultaria numa música previsível e maçante. Não prestar nenhuma
atenção às regras pode facilmente resultar em música que seja no final maçante em sua
aleatoriedade.

Há muitas regras e convenções que foram apresentadas aqui. Entretanto, não há


penalidades criminais por se desrespeitar nenhuma delas. Você deve experimentar tanto
quanto possível para descobrir novas maneiras de fazer as coisas. As regras de harmonia
apresentadas aqui formam uma diretriz, mas não algo rígido. Eu já sugeri que a maneira
como você utiliza essas regras vai moldar como você soa. Como você foge das regras
vai do mesmo modo definir o seu próprio estilo. Fazer experiências com as regras de
harmonia, contudo, é somente o começo da individualidade. Procure outras maneiras,
menos convencionais, de se expressar. Tente tocar as teclas do piano com o pulso. Tente
soprar seu saxofone com toda a força. Tente remover o pino da primeira válvula de seu
trompete. Há um número infinito de possibilidades do que você pode fazer com seu
instrumento.

Além disso, amplie o universo do que você escuta, para incluir outros tipos de música,
como clássica ou reggae, e veja se pode aprender com eles e aplicar esse aprendizado ao
que quer que você toque. É extremamente limitante pensar que tudo que é música de
jazz deva consistir de músicas com 32 compassos, linhas de baixo, padrões de suíngue
para o prato de condução, e formas tema-solos-tema. O mundo não caminha num
compasso quatro por quatro.

Bibliografia Comentada
Minha experiência pessoal com outros livros sobre improvisação de jazz é limitada;
meus ouvidos foram meus melhores professores. Aqui vai uma lista de alguns dos livros
com que me familiarizei de alguma forma, ou que me foram recomendados. A maioria
dos livros e fakebooks está à venda em qualquer livraria de música bem servida. Eles
também podem ser encomendados de livrarias na internet.

Fakebooks
 Chuck Sher, The New Real Book, Sher Music. Este é provavelmente o fakebook legal
de jazz mais popular atualmente, e talvez o melhor em termos da abrangência de sua
seleção, cuidado editorial, e legibilidade. Muitas das músicas mais tocadas de outros
fakebooks conhecidos estão incluídas neste. Ele está à venda em edições Bb e Eb para
instrumentos que pedem transposicão, e como todos os livros de Chuck Sher, contém
a letra quando necessário. Ele contém standards como "Darn That Dream", clássicos
de jazz como "Oleo" de Sonny Rollins, e algumas peças contemporâneas como
"Nothing Personal", de Michael Brecker. Ele também contém algumas músicas pop
como "Killing Me Softly", de Roberta Flack. Devido a sua diversidade, ele não contêm
tantas músicas da corrente principal do jazz, o chamado jazz straightahead, como a
maioria dos outros fakebooks desta lista, e portanto, embora seja altamente
recomendado, você talvez precise encontrar algum outro para suplementá-lo para
preencher a seleção de jazz mainstream.
 Chuck Sher, The New Real Book Volume 2, Sher Music. Este é um bom companheiro
para o primeiro volume, já que não há sobreposição, e este volume acrescenta uma
boa dose de jazz clássico dos anos 50 e 60, inclusive várias músicas de John Coltrane e
Horace Silver. Tem também arranjos de composições modernas complexas de Michael
Brecker e outros, bem como uns poucos standards. Ele está à venda em versões Bb e
Eb.

 Chuck Sher, The World's Greatest Fakebook, Sher Music. Este foi o primeiro fakebook
de Chuck, mas não foi tão bem recebido quanto o The New Real Book porque contém
ainda menos standards de jazz. Mesmo assim, ele pode ser um bom companheiro para
os outros livros dele.

 Herb Wong, The Ultimate Jazz Fakebook, Hal Leonard Publishing. Este tem centenas
de música, mas é impresso em tipografia muito pequena para poder caber tudo nele, e
o resultado é que é muito difícil de ler. Muitas das músicas são antigas Tin Pan Alley
que não são mais tocadas tão freqüentemente, por isso a seleção de verdadeiros
standards de jazz não é tão ampla quanto aparenta a princípio. Está à venda em
edições Bb e Eb, e contém letras.

 The Real Book. Este foi o standard durante muitos anos. Ele contém uma ampla
seleção de standards e clássicos do jazz, e aliás ajudou a definir esses termos nas duas
últimas décadas. Há muitos erros neste livro, e muitas das gravações que eu tenho
ouvido de músicas deste livro nos últimos vinte anos reproduzem esses erros, o que
mostra que o Real Book tem sido uma fonte básica de músicas para muitos músicos
profissionais. Foi só recentemente que The New Real Book começou a suplantá-lo. O
Real Book original, entretanto, não é legal, já que os autores não obtiveram permissão
de direitos autorais para as músicas selecionadas, e eles não pagam royalties aos
detentores desses direitos. Na maioria dos casos, os próprios autores deste livro não
ganham nenhum dinheiro com ele; a maioria das pessoas consegue uma cópia
fotocopiando a cópia de um amigo, ou de alguém que fotocopia os livros e vende-os a
um pequeno lucro por baixo do pano. Se você conseguir encontrar uma cópia, e sua
consciência não o perturbar muito, vale a pena pegá-la. Há versões em Bb e Eb, e
também uma versão para voz. Há várias edições ligeiramente diferentes, sendo a
Pacific Coast Edition e a Fifth Edition as mais comuns. Sendo de origem questionável,
é difícil dizer como essas diferenças evoluíram, ou quais são exatamente as diferenças
entre essas edições, mas esteja avisado de que nem todas as cópias terão exatamente
o mesmo conjunto de músicas.

 The Real Book Volume 2. Este livro, como o original, é ilegal. Ele não é nem de perto
tão popular quanto o primeiro volume, mas contém muito jazz clássico.

 Spaces Bebop Jazz. Este livro é na verdade vendido em várias formas, nenhuma das
quais é legal até onde eu saiba. A que eu tenho tem encadernação espiral e é impressa
em papel tamanho padrão, embora a música em si seja impressa em tipografia
pequena. Eu também já o vi impresso em meia folha e separado em dois ou três
volumes. Ele contém principalmente músicas das eras do swing, bebop e cool jazz.

 Think Of One. Não faço a menor idéia da onde saiu este livro, mas alguém
aparentemente decidiu que Thelonious Monk, Wayne Shorter, e Horace Silver estavam
mal representados no Real Book original e produziu este livro um tanto mal transcrito,
que é igualmente ilegal e consiste quase exclusivamente de músicas que não estão no
Real Book, muitas delas dos compositores citados acima. Muito pouca gente parece
saber deste livro, o que é ruim, porque há muitas composições maravilhosas nele que
não estão em nenhum outro fakebook que eu já tenha visto.
Bibliografia Comentada
Teoria e Prática

Há dezenas, se não centenas, de livros sobre métodos de prática, teoria, e métodos de


análise no mercado. Eu só vi uma meia dúzia deles, e nenhuma boa introdução holística,
de propósito geral sobre improvisação, o que é o motivo de eu ter escrito esta
Introdução. Os comentários abaixo variam na quantidade de detalhe incluída. Como se
pode esperar, tenho mais a dizer sobre os livros com os quais sou mais familiar,
enquanto aqueles com uma curta frase de resumo são, na maioria, livros que eu nunca
vi, mas que me recomendaram.

Os livros abaixo são apresentados na seguinte ordem geral: material de background;


instrução geral básica, intermediária e avançada; instrução específica para um
instrumento; e composição/arranjo.

 Jerry Coker, How To Practice Jazz. Este não é tanto um livro sobre como fazer, mas
sobre como aprender a fazer. Ele tem muitas dicas sobre prática, como o nome dá a
entender, bem como muitas referências para outros livros, principalmente os livros de
David Baker ou do próprio Coker, que contêm informações mais detalhadas sobre
improvisação.
 Jerry Coker, How To Listen To Jazz. Este livro é uma boa introdução ao jazz de uma
perspectiva do ouvinte. Há uma discussão sobre história, os papéis dos vários
instrumentos, vários estilos e formas de composições do jazz e apresentações. Há uma
discussão direta sobre técnicas e esquemas comuns. Coker também conduz o ouvinte
através de várias gravações famosas, apontando como as técnicas ou esquemas
específicos que ele descreve são usados. Como a maioria dos livros de teoria à venda
são fracos em associar a instrução deles a um contexto mais amplo, este volume é
recomendado como um companheiro a qualquer outro livro de método iniciante ou
avançado que você esteja lendo.

 Dan Haerle, The Jazz Language. Este livro ocupa-se da teoria e da terminologia usada
no jazz, e não é necessariamente organizado como um guia prático.

 Jerry Coker et al., Patterns For Jazz. Este livro apresenta uma série de padrões
baseados em acordes e escalas específicos, e faz você praticar tudo em todas as
tonalidades. Os padrões são relacionados a progressões harmônicas específicas.

 Dan Haerle, Scales For Jazz Improvisation. Este livro lista a maioria das escalas usadas
por músicos de jazz e transcreve elas para o uso na prática. Ele é útil se você quer ver
todas as escalas num único livro, mas na verdade não contém muita informação que
não seja encontrada na maioria dos livros básicos ou intermediários de instrução, ou
nesta Introdução, for that matter.

 Jerry Coker, Improvising Jazz; David Baker, Jazz Improvisation. Estes são
provavelmente os livros introdutórios sobre improvisação mais amplamente utilizados.
Coker e Baker estão entre as autoridades mais respeitadas sobre pedagogia do jazz.
Eles escrevem a partir de perspectivas similares. A ênfase nestes dois livros é sobre a
teoria básica de escalas e esquemas melódicos.
 Mark Boling, The Jazz Theory Workbook. Este é basicamente um livro iniciante e
intermediário.

 Scott Reeves, Creative Jazz Improvisation. Este livro foi recomendado com o um dos
livros sobre improvisação mais úteis. Como esta Introdução, ele dá ênfase no contexto
histórico, em vez de simplesmente apresentar a teoria.

 David Baker, How To Play Bebop. Este material na verdade consiste de três volumes
que são principalmente dedicados ao desenvolvimento de linhas melódicas. As escalas
de bebop são enfatizadas.

 Hal Crook, How To Improvise. Este é um livro intermediário a avançado, já que ele
pressupões algum conhecimento da teoria de escalas. Ele ressalta o uso de esquemas
harmônicos e rítmicos no desenvolvimento melódico.

 Steve Schenker, Jazz Theory. Este é um livro intermediário a avançado.

 Jerry Coker, Complete Method For Improvisation; David Baker, Advanced


Improvisation. Estas são versões mais avançadas dos livros introduções destes
autores.

 Walt Weiskopf e Ramon Ricker, Coltrane: A Players Guide To His Harmony. Este é um
livro inteiro dedicado às Progressões Coltrane.

 Gary Campbell, Expansions. Este livro intermediário a avançado apresenta várias


escalas, entre elas algumas bem esotéricas, e mostra como formar linhas melódicas
que tiram proveito delas sobre acordes específicos. Ele pressupõe familiaridade com as
escalas básicas descritas nesta Introdução.

 John Mehegan, Jazz Improvisation. Esta é uma série de vários volumes publicados nos
anos 60. Na época, eles foram considerados bem completos, mas eles contêm muito
pouca informação sobre desenvolvimentos que aconteceram desde então, ou mesmo
sobre os avanços que estavam sendo feitos na época, como as substituições Coltrane e
as harmonias quartais.

 George Russell, The Lydian Chromatic Concept Of Tonal Organization For


Improvisation. Este é um livro de teoria avançada que descreve alguma aplicações
únicas da teoria de escalas à improvisação. Ele usa algumas escalas inusitadas, e
mostra como construir complexas linhas melódicas cromáticas usando essas escalas
como uma base. O processo é um tanto complicado, e envolve o uso de uma esquema
do tipo regra de cálculo para associar escalas com acordes. Foi considerado um marco
quando publicado pela primeira vez nos anos 60, embora a aplicação direta das teorias
nunca tenha de fato sido amplamente utilizada, exceto num grupo relativamente
pequeno de músicos, talvez porque elas eram tão complexas. Mesmo assim, elas
formam a base de boa parte da teoria de escalas ensinada atualmente pela maioria
dos outros autores, inclusive nesta Introdução.

 David Liebman, A Chromatic Approach To Jazz Harmony And Melody. Esta é uma
discussão completa de cromatismo melódico e o que eu chamei de música atonal. O
livro contém muitos exemplos de linhas de solos gravados por John Coltrane, Herbie
Hancock, e outros músicos modernos.

 David Baker, The Jazz Style Of .... Esta é uma série que inclui volumes sobre Miles
Davis, John Coltrane, Cannonball Adderly, Sonny Rollins, Fats Navarro, e Clifford
Brown. Cada volume inclui uma breve biografia e um resumo do estilo musical do
músico em questão. Vários solos transcritos e análises deles constituem o grosso de
cada volume.

 Martin Mann, Jazz Improvisation For The Classical Pianist. Esta é uma introdução à
improvisação de jazz voltada para o músico acostumado a uma abordagem
estruturada de aprendizado. Dá muita ênfase em escalas e exercícios.

 Mark Levine, The Jazz Piano Book. Este é o livro mais completo que eu já vi para
pianistas de jazz. Ele cobre escalas, aberturas, acompanhamento e outros tópicos
também discutidos nesta Introdução, mas ele consegue avançar mais profundamente.
Ele contém muitos exemplos musicais úteis, o que o torna muito mais legível. Ele
também contém uma discussão muito boa sobre jazz latino, inclusive informação que
é útil para baixistas e bateristas. Entretanto, ele tem suas falhas. Ele passa
superficialmente sobre o blues, nem sequer apresentando a escala de blues ou
descrevendo uma progressão harmônica de blues, exceto de passagem. Além disso,
embora ele tente colocar parte de seu conteúdo num contexto mais amplo de história
e situações práticas, isso é feito de uma maneira um tanto aleatória.

 Dan Haerle, Jazz Improvisation For Keyboard Players. Este era meu livro favorito
sobre piano de jazz até que o livro de Levine apareceu alguns anos atrás. Embora ele
promete fluir logicamente do nível iniciante até o nível avançado, a maior parte da
informação é na verdade orientada para o intermediário. Ele não é, para mim, um livro
tão agradável quanto o de Levine, e é ainda menos convincente em relação a colocar a
instrução em contexto. Ele está à venda seja como três volumes separados (Básico,
Intermediário e Avançado) ou como um conjunto completo.

 Dan Haerle, Jazz/Rock Voicings For The Contemporary Keyboard Player. A maioria das
informações deste livro são reproduzidas no livro dele cobre improvisação, ou no de
Levine, mas há algum vantagem em ter tudo que você queria saber sobre aberturas de
acordes apresentado em detalhe num único lugar. Entretanto, ele na verdade não
cobre uma variedade tão ampla de aberturas quanto se poderia esperar de um livro
dedicado somente a este propósito.

 Frank Mantooth, Voicings. A ênfase deste livro é em aberturas que são usadas em
acompanhamento, por oposição a aberturas que são usadas em solos. Muita atenção
é dada a aberturas quartais e outras aberturas mais contemporâneas. Ele também tem
mais material explicativo do que o livro de Haerle sobre aberturas.

 Garrison Fewell, Jazz Improvisation. Este é um texto razoavelmente vasto que cobre
parte da teoria básica de relações acorde/escala, análise de progressão de acordes, e
construção de linhas melódicas. Ele contém muitos exemplos, e tenta explicar por que
os exemplos soam bem. Ele é voltado para violonistas, mas seus métodos podem ser
aplicados para qualquer instrumento, já que não são compostos com técnicas
específicas do violão, como aberturas, picking, ou fretting.

 Paul Lucas, Jazz Chording For The Rock/Blues Guitarist. Este livro é voltado para o
músico que sabe como tocar violão, mas só está familiarizado com os cinco acordes
comuns de cordas abertas open string chords usados no rock (C, A, G, E, e D). Outros
acordes comuns no jazz são então apresentados como variações sobre esses padrões.
O livro contém também algum material mais avançado sobre condução de acordes,
substituição de acordes, harmonias quartais, multiacordes, e escalas.
 Joe Pass e Bill Thrasher, Joe Pass Guitar Style. Este livro cobre harmonia e aplicações à
improvisação, inclusive formação de acordes, aberturas, substituições e condução de
acordes.

 Chuck Sher, The Improvisor's Bass Method. Este livro começa com a instrução mais
básica sobre como tocar o baixo, inclusive tabelas de dedilhado, e como ler música, e
avança até a teoria musical convencional do jazz com aplicações para tocar o baixo. Ele
também contém várias linhas de baixo transcritas e solos de baixistas bem conhecidos,
como Scott LaFaro, Charles Mingus, Paul Chambers, Ron Carter e outros.

 Steve Houghton e Tom Warrington, Essential Styles For The Drummer And Bassist.
Este livro é uma receita de padrões básicos para 30 estilos de música, do pop ao funk
ao reggae ao jazz latino. Ele inclui um CD.

 Peter Erskine, Drum Concepts And Techniques. Este livro explica o básico da técnica
de bateria.

 Frank Malabe e Frank Weiner, Afro-Cuban Rhythms For The Drum Set. Este livro
descreve os vários estilos de percussão africanos e latino-americanos e como tocá-los
na bateria.

 Ed Thigpen, The Sound Of Brushes. Este livro explora técnicas de vassourinha para
bateristas.

 Andy Laverne, Handbook Of Chord Substitutions. Este livro, útil para pianistas e
arranjadores, discute várias maneiras de rearmonizar músicas. As substituições são
muito mais avançadas do que as substituições ii-V do tipo trítono e Coltrane discutidas
nesta Introdução.

 Paul Rinzler, Jazz Arranging And Performance Practice: A Guide For Small Ensembles.
Este livro é voltado mais para a prática em grupo do que para improvisação individual.

 David Baker, Arranging And Composing. A ênfase é em arranjos para pequenos


grupos, de trios a grupos com quatro ou cinco metais.

Bibliografia Comentada
História e Biografia

Como acontece com a literatura didática, meu conhecimento da literatura sobre história
e biografia também é limitado. Os livros a seguir são apresentados basicamente a partir
do mais geral ao mais específico.

 Bill Crow, Jazz Anecdotes. Este livro contém contos narrados por, e sobre, músicos de
jazz.
 Nat Hentoff, Jazz Is, The Jazz Life, Hear Me Talkin' To Ya. Nat Hentoff é um notável
historiador e crítico de jazz. Estes livros contém histórias de sua experiência pessoal e
anedotas contadas a ele por outros músicos.

 Brian Case, Stan Britt e Chrissie Murray, The Harmony Illustrated Encyclopedia Of
Jazz. Este livro contém biografias curtas e discografias de centenas de músicos.
 Joachim Berendt, The Jazz Book: From Ragtime to Fusion and Beyond. Este livro é
organizado por década, por instrumento, e pelos principais músicos e grupos. Cada
seção pode ser lida independentemente.

 Ian Carr, The Essential Jazz Companion. Este livro cobre a história do jazz em todo o
século 20, discutindo muitos artistas e estilos, e descrevendo gravações específicas.
Carr também escreveu biografias de Miles Davis e Keith Jarrett.

 James Lincoln Collier, The Making Of Jazz. Este é um levantamento profundo da


história do jazz.

 Frank Tirro, A History Of Jazz. Este é um levantamento relativamente técnico da


história do jazz.

 Gunther Schuller, Early Jazz, The Swing Era. Estes livros do respeitado historiador,
crítico e compositor Schuller são consideravelmente mais detalhados que a maioria,
como também são mais focados em períodos específicos. Pode haver mais volumes
nesta série também.

 Richard Hadlock, Jazz Masters Of The .... Há volumes nesta série para décadas
diferentes. Cada um contém biografias de cerca de vinte importantes músicos da era.

 Leonard Feather, Inside Bebop. Feather escreveu este livro para tentar explicar aos
céticos quando essa música era nova e polêmica.

 Valerie Wilmer, Jazz People. Este livro contém entrevistas com várias legendas dos
anos 50 e 60.

 Valerie Wilmer, As Serious As Your Life. Este livro se concentra na vanguarda e na


música nova das décadas subseqüentes. Ele tem uma natureza altamente política.

 Ross Russell, Bird Lives. Esta é uma biografia informal de Charlie Parker.

 Gary Giddens, Celebrating Bird. Este livro contém muitas fotografias.

 Dizzy Gillespie, To Be Or Not To Bop. Esta é a autobiografia de Dizzy.

 J.C. Thomas, Chasin' The Trane. Esta é uma biografia informal de John Coltrane.

 Miles Davis e Quincy Troupe, Miles. Esta é uma perspectiva histórica colorida escrita
pelo homem que foi talvez o mais influente músico de jazz de todos os tempos, com
uma carreira marcada por inovações que atravessam quase meio século. Esteja
avisado, entretanto, que a linguagem é um tanto crua.

 Charles Mingus, Beneath The Underdog. A biografia de Mingus é ainda mais crua do
que a de Miles, e é menos interessante como documento histórico, exceto pelo fato de
ela documentar a história sexual de Mingus.

 Graham Lock, Forces In Motion. Lock oferece uma visão fascinante da música e
filosofia de Anthony Braxton.

Você também pode gostar