Como Hacer Arreglos de Canciones
Como Hacer Arreglos de Canciones
Como Hacer Arreglos de Canciones
de canciones.
Rikky Rooksby
Cómo hacer arreglos de canciones
PRÓLOGO
Imagina que acabas de escribir una canción. En este momento no es más que una melodía,
una letra, y una secuencia de acordes tocada con una guitarra o un teclado. Ahora es el
momento de grabarla. Pero ¿sabes cómo hacer los arreglos?
Los arreglos son importantes, porque unos arreglos malos pueden echar a perder incluso una
buena canción hasta el punto de que su auténtico valor no logra emerger. Un buen arreglo
sostiene una canción y saca su calidad. Unos arreglos inspirados son inseparables de la canción
en sí, y se convierten en parte de la memoria colectiva. Al nivel más alto, el arte de los arreglos
va más allá de la mera presentación. Los arreglos y la canción se funden en una sola entidad.
Los arreglos son la mejor manera de hacer llegar tu canción, en directo o grabada en estudio.
Conlleva elegir los instrumentos adecuados y saber cómo combinarlos. También se relaciona
con muchos otros aspectos prácticos de la música, como la armonía, el ritmo, la grabación y la
mezcla. A los arreglos se llega a menudo de manera natural, y muchos compositores los crean
de manera inconsciente, pero si les prestas atención, tus canciones sonarán mucho mejor. Este
libro se centra en los arreglos y cómo hacerlos.
“Cómo hacer arreglos” ayudará a los compositores a hacer grabaciones eficientes de su
material, expandir sus conocimientos sobre la instrumentación, y desarrollar un “sonido”
propio. Encontrarás información sobre cómo hacer unos arreglos “previos”, a saber mejor lo
que se puede lograr con ellos, y cómo crear distintos tipos de arreglos para tus canciones. El
texto incluye referencias a ejemplos ilustrativos de canciones famosas, y en el CD adjunto hay
muestras especialmente compuestas para este libro. Echar un vistazo a lo que otros músicos
han hecho con sus arreglos en los últimos 50 años te da oportunidad de aumentar tu
creatividad. Este libro ofrece gran cantidad de consejos e ideas que darán nueva vida a tus
arreglos, sea cual sea el estilo de música que toques o compongas.
Rikky Rooksby
1
Sección 6 proporciona consejos sobre cómo hacer arreglos con otros instrumentos principales:
teclados, bajo y batería. La Sección 7 repasa otros instrumentos secundarios que pueden
aparecer en unos arreglos, incluyendo instrumentos orquestales. La Sección 8 examina el
concepto de “arreglos” relacionándolos con la estructura de cada canción y la mezcla. Hay
“Estudios de casos concretos” a lo largo de todo el libro que destacan una técnica de arreglos
usada en una canción famosa o en la forma de tocar de un músico en concreto.
Al libro le acompaña un CD de 50 pistas cuyo contenido se puede evaluar leyendo el
comentario detallado “pista a pista” de la Sección 9 o a través del Indice del CD. Cada ejemplo
de audio incluye más de una técnica de arreglos, tema o instrumentación. Observa
especialmente aquellas pistas que se presentan con más de una mezcla distinta, para que
puedas comparar diferentes opciones a la hora de mezclar y hacer arreglos.
El libro también hace referencia a muchas canciones y artistas famosos. Se inclina hacia los
artistas clásicos de los 60 y los 70, porque su música ha superado la prueba del tiempo y serán
familiares para muchos lectores, y porque en algunos casos han creado escuela en lo referente
a la composición y a los arreglos.
ARREGLOS CLÁSICOS
Cuando la banda de rock progresivo Emerson, Lake & Palmer grabaron la pieza de trompeta de
Aaron Coplan “Fanfare For The Common Man”, la arreglaron para poder ser interpretada con
órgano, bajo y batería. Del mismo modo, cuando grabaron la obra orquestal “Cuadros En Una
2
Exposición” la arreglaron como una partitura para el mismo conjunto de instrumentos. Resulta
interesante que la partitura orquestar era en si misma un “arreglo”. “Cuadros En Una
Exposición” era originalmente una composición para piano solo del compositor ruso
Mussorgsky, y estas piezas fueron “arregladas” para orquesta por el compositor francés Ravel.
Otro ejemplo de arreglos de este tipo sería la versión de Miles Davis del movimiento “lento”
del “Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo para guitarra y orquesta, donde la trompeta
sustituye a la guitarra (editada en el álbum “Sketches From Spain”).
Tales cambios drásticos en la instrumentación a menudo van emparejados con un cambio
significativo de intención y estilo musical. Pero arreglos tan técnicos son un proceso “nota por
nota” que se sale del objetivo de este libro. En lugar de eso, este libro se centra en el tema
dentro de un amplio género musical – que es el de la composición pop/rock/funk/soul, donde
el objetivo es producir unos buenos arreglos del material básico de la canción usando
instrumentos que encajen de manera natural en cada género. El instrumento más popular de
composición e interpretación en esta tradición sigue siendo la guitarra, apoyada por el bajo, la
batería y los teclados.
Conocer bien el “sonido” que dan distintos tipos de guitarras, amplificadores, etc… tiene gran
importancia a la hora de hacer arreglos.
Al recordar la grabación de “Hot, Hot, Hot”, Robert Smith de The Cure dijo: “Estaba intentando
ser como “Chic”. Los singles de ese álbum [Kiss me, Kiss me, Kiss me] eran “amanerados”. Solía
decirle al grupo: “Hoy vamos a ser como x o y”. Teníamos cuatro conjuntos de batería y tres
amplificadores de bajo y muchos amplificadores de guitarra. Escogíamos un sonido y hacíamos
una canción. 42 canciones en un periodo de 30 días y casi cada una de ellas tenía un sonido
distinto.” La mayoría de músicos no pueden permitirse el lujo de tener tanto equipo de calidad
a mano, pero los “samples” y los efectos virtuales de modelado digital hacen posible un
acercamiento a tales posibilidades.
ARREGLOS CONSCIENTES
Hacer los arreglos a una canción es una habilidad que muchos compositores utilizan
inconscientemente. Es menos probable que aprendan conscientemente sobre este aspecto de
la creación musical, comparado con aprender más sobre temas como las progresiones de
acordes, escalas o cómo escribir letras. Al grabar una nueva canción, la mayoría de
compositores simplemente confían instintivamente en lo que saben y en lo que tienen a mano.
En un cuarteto clásico con dos guitarristas, bajo y batería, esos son los instrumentos que
proporcionan las bases para el arreglo. De hecho, incluso esta formación tradicional de Rock
tiene posibilidades para plantear un arreglo para conseguir un resultado más interesante. Con
un arreglo consciente se pueden aplicar algunas de las siguientes ideas:
• Dejar uno de los instrumentos fuera de alguna de las secciones de la canción.
• No usar los acordes completos en alguna de las secciones.
• No usar las guitarras para empezar una canción.
• Quitar la batería durante el puente, para dar espacio a una melodía vocal más
tranquila y darle más frescura a la batería para una potente reentrada en la última
estrofa o estribillo.
3
• Incorporar un pasaje donde la voz sólo esté acompañada sólo por una percusión ligera
y una armonía instrumental.
Cualquiera de estos ajustes puede añadir color y energía al carácter de una canción.
Hay técnicas de arreglos que se pueden usar incluso cuando no tienes muchos instrumentos.
Un buen ejemplo sería el éxito “All Right Now” (1970) de la banda británica de rock “Free”,
donde el bajo está ausente de la estrofa, dándole un empujón al estribillo cuando entra. Esto
resultaba especialmente útil en directo, porque la banda sólo tenía un guitarrista.
Los arreglos toman forma inicialmente basándose en la práctica de cómo se tocan las
canciones en directo – lo que un grupo puede tocar cómodamente delante del público. Esto
conlleva plantearse las siguientes cuestiones:
• Quiénes pueden tocar al mismo tiempo – cuestión que puede plantearse cuando el
guitarrista sabe tocar también algunos acordes sobre un teclado.
• Cómo de compleja puede ser la parte de guitarra que el guitarrista puede tocar
mientras canta, si es que también canta además de tocar la guitarra.
• Si el grupo tiene el equipo necesario para incluir con eficacia una guitarra acústica
además de la eléctrica.
• Si la banda tiene las facilidades técnicas para reproducir sonidos “sampleados”, si
puede tocar sobre una base de sonido ya grabada, etc…
Por contraste, las opciones de arreglo para el cantautor solista (que se acompaña de un solo
instrumento – dos si pueden tocar la guitarra y la armónica a la vez, como Bob Dylan) son
mucho más simples. Aún así, un buen intérprete intentará dar variedad al sonido de sus
arreglos de una canción a otra (algunas dentro de una misma canción) usando opciones como:
• Arpegiar los acordes con la púa (Picking)
• Arpegiar con los dedos (Finger Style)
• Rasguear.
• Tocar de manera “percusiva”.
• Tocar con un “bottleneck” (slide guitar)
• Añadir armónicos.
• Usar una cejilla completa (que cubra todas las cuerdas).
• Usar una cejilla parcial (que pulse solo algunas cuerdas.
• Cambiar la afinación de la guitarra.
• Cambiar de guitarra de una canción a otra.
• Usar efectos de sonido como delay (eco), chorus o flanger.
4
Esto plantea ciertas cuestiones espinosas para el compositor en solitario. Tener el equipo no te
da el conocimiento inmediato de cómo usarlo, como demuestra más de una maqueta con
sonido embarullado. De repente tienes un montón de pistas disponibles para llenar de sonidos
adicionales. Grabas la voz en una pista y una guitarra en otra. ¿Pero qué haces con el resto?
¿De dónde sacas ideas para ir haciendo crecer tu grabación? ¿Cómo sabes cuándo es
suficiente? ¿Cómo de bien debes saber tocar otros instrumentos para tener la seguridad
suficiente para grabar con ellos?
Para los grupos, la grabación en multipista no es tan intimidatoria. Con la disposición obvia de
la grabación, grabar dos guitarras y un bajo en estéreo se lleva seis pistas, y si el batería insiste
en tener doce micrófonos dispuestos alrededor de la batería de forma que cada elemento
tenga su pista de audio separada, eso lleva ya 18 pistas en total. Una voz solista grabada en
dos pistas, un par de pistas de coro, y dos pistas separadas de solo de guitarra ya cubren el
total de 24 pistas que algunos equipos permiten. Algunos ingenieros de sonido argumentan
que es posible un sonido de batería decente con solo cuatro micros (bombo, caja, superior
sobre platos y uno de sonido distante ambiente). Pero si restringes un poco los instrumentos
base (guitarra, bajo y batería) el número de pistas disponibles puede darte la oportunidad de
añadir otros instrumentos, desde teclados y percusión adicional hasta metales, cuerdas y
sonidos orquestales. La amplia disponibilidad de sonidos muestreados, ya sea en “hardware” o
“software” (librerías de sonido) ha incrementado ampliamente la variedad del colorido
instrumental, incluso para las grabaciones caseras.
5
éxitos de finales de los 70, “Walking On The Moon” tiene unos arreglos excepcionales, no sólo
porque convirtió en virtud las limitaciones instrumentales de un “power trio” (guitarra, bajo y
batería, con un único instrumento capaz de producir armonías: la guitarra), sino porque los
arreglos expresaban la imagen que transmitía la letra. A Sting se le había ocurrido una brillante
metáfora sobre el estado de “ingravidez” de estar enamorado: el recuerdo de los astronautas
saltando sobre la luna. La banda creó un paisaje sonoro de guitarras y batería con eco que
parecían igualmente ingrávidas y llenas de “espacio”. Tenía también la ventaja adicional de ser
un arreglo que se podía interpretar en directo y sonar de manera muy parecida a como sonaba
en el álbum. Para que reflexiones un poco más sobre esto, imagínate “Walking On The Moon”
con unos arreglos a la misma velocidad (tempo), pero con el sonido de “More Than A Feeling”
de Boston, o tocada ligeramente más rápida y con acordes “machacantes” al estilo de Los
Ramones o The Jam (bandas de la misma época) – Las dos son alternativas posibles. Pero
viendo como es la canción, la mayoría de bandas hubieran hecho una canción más “corriente”.
La habilidad de The Police fue conseguir una presentación más imaginativa para la canción.
CAMBIO DE TONALIDAD
El cambio de tonalidad es una técnica que tuvo repercusión en su tiempo que ha caído en
desuso en las composiciones actuales, especialmente en los temas de listas de éxitos.
Muchas canciones de los 60 presentaban sorprendentes cambios de tonalidad, incluyendo
temas de los Beatles como “The Fool On The Hill” o “While My Guitar Gently Weeps”, y
éxitos de la Motown como “I’m In A Different World” de los Four Tops, o “Heaven Help Us
All” de Stevie Wonder. De hecho, el cambio de tonalidad se llevó a extremos insospechados
en canciones como “Lovers’ Concerto” de The Toys o “I Hear A Symphony” de The Supremes.
¿Cuántas canciones cambian de tonalidad? El cambio de tonalidad puede considerarse tanto
parte de los arreglos como parte del proceso de composición.
Hacer arreglos también conlleva otras habilidades, como:
• No sobreutilizar un sonido hasta el punto de que se haga irritante o irrelevante.
• Juzgar cuándo un sonido necesita “refrescarse”, para dar vida a un instrumento que
lleva presente en la mezcla desde el principio.
6
• Hacer que las partes de cada instrumento suenen bien en conjunto tanto melódica,
como armónica y rítmicamente.
• Retrasar la entrada de un instrumento hasta el momento adecuado.
• Elegir instrumentos o sonidos diferentes para dar carácter al puente de la canción, o
resaltar algún aspecto de la letra.
Esto quiere decir saber aproximadamente qué rango de notas puede tocar un instrumento y
qué tipo de partes suelen aportar. Por ejemplo, las partes de cuerdas no suenan realistas si se
escriben en triadas que se puedan tocar con una sola mano en el teclado. Sonará más realista
si están más espaciadas.
También hace falta conocimiento para diferenciar qué tipo de arreglos se ajusta más al
carácter de la canción que estás grabando. Una buena norma general es hacer que tu
acompañamiento se ajuste a la canción. Nunca fuerces a una canción a ajustarse dentro de un
acompañamiento preconcebido. En el primer caso, relájate y pregúntate qué tipo de canción
quiere ser tu nueva composición. Esto requiere ser capaz de sentir qué hay en el material
inicial: letra, melodía, progresión de acordes y tempo.
Si fuerzas a una canción a ajustarse a un estilo de arreglos ajeno a su naturaleza intrínseca el
resultado final sonará forzado, artificial, estereotipado y raro. Esto se puede aprovechar para
lograr un efecto cómico o satírico deliberado. Imagínate si un tema de Heavy Rock como “Shot
In The Dark” de Ozzy Osbourne se hubiera grabado originalmente con arreglos “Reggae”, o si
Metallica hubiese grabado por primera vez “Enter Sandman” con guitarras acústicas y
mandolina. Está claro que el material de los “riffs” Heavy Metal pide a gritos guitarras
distorsionadas y ritmos de rock.
Por supuesto, una vez hecha, cuando la canción ya se ha editado en su forma definitiva,
entonces se podrían hacer otros arreglos distintos, y posiblemente con resultados
interesantes. Pero esa es una tarea de arreglos distinta – una forma de re-arreglar una canción
conocida, o de reinventarla. Esto es lo que ocurre cuando hay gente que hace una versión de
una canción sin intentar imitar la original, sino más bien darle una nueva cualidad o sacar algo
nuevo de ella. Pero en este libro nos centramos en el arte primitivo de crear unos arreglos para
darle a una canción su identidad desde el comienzo. ¿Qué ideas llevaron a Metallica a dar a
“Enter Sandman” esos arreglos para empezar?
7
EL SIGNIFICADO ESTILÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS
Los instrumentos no sólo aportan información musical, sino un significado estilístico, lo cual,
en el contexto de la música popular en conjunto, tiene también que tenerse en cuenta a la
hora de hacer los arreglos. Cuando los instrumentos entran a formar parte de una estrategia
de arreglo no solo introducen “timbres” (carácter tonal), sino un valor simbólico que es
independiente de las notas que toque. Incluir ciertos instrumentos es en sí mismo un gesto de
estilo, y el estilo en la música popular cuenta mucho. Tales elecciones pueden afectar a
aspectos como la seriedad con la que esperas que se tome tu música, o a qué género o estilo
quieres que se asuma que pertenece. Puedes por lo tanto tener en cuenta esos significados
simbólicos.
Por ejemplo, incluso después de 50 años de historia, la guitarra eléctrica mantiene un aire
rebelde y “gamberro”, que se siente inmediatamente si se pone en un contexto de música
clásica, donde no se considera aún ampliamente como un instrumento serio. A pesar de los
ejemplos aportados por Deep Purple, Eric Clapton y Frank Zappa, un concierto para orquesta y
guitarra eléctrica aún puede afectar a oídos escépticos.
A finales de los 60 y principios de los 70, cuando el Rock tomó su postura contracultural más
fuerte, muchos músicos de rock y críticos mantenían una fuerte postura ideológica sobre el
hecho de que la música rock y los instrumentos de cuerda no van bien juntos. Las objeciones
se presentaban endos formas. En primer lugar, siendo elemento vital de la orquesta, los
instrumentos de cuerda estaban asociados con la música “Clásica”. Había una relación
problemática entre ambas músicas, ya que gran parte del mundo de la música clásica
consideraba al rock una música analfabeta y absolutamente privada de sofisticación. Desde el
momento que Chuck Berry le dijo a Beethoven que “rodara por el suelo” (Roll Over
Beethoven), el Rock consideró a la música clásica la música de los “pijos”, de la generación de
sus mayores, y por su estátus autoconcedido de “arte”.
En segundo lugar, las cuerdas se consideraban un elemento “dulcificante” que se asociaba con
cantautores y grupos cuyo principal motivo para hacer música era comercial. Las cuerdas
gustaban a un público “tradicional”, más allá de los ambientes rockeros, y no eran “de fiar”.
Ningún grupo de revolucionarios que aporreara sus Gibsons quería correr el peligro de ser
víctimas de temidas acusaciones de ser unos “vendidos” y ser comerciales. En otros ambientes
de la música popular, artistas de Soul negro sentían que las cuerdas “adulteraban” los arreglos
de Rhythm and Blues, y hacían de su música un producto más “para blancos”. Se dice que
Peter Buck, de R.E.M., alabó las partes de cuerdas que elaboró John Paul Jones para
“Automatic For The People” porque “no eran dulces”.
La carrera profesional de Elvis Presley, que pasó de los primitivos rockabillys grabados en Sun
Records a las pistas más orquestadas de la RCA, se cita como un lúgubre ejemplo de lo que
puede pasarle a un rockero que permite que los productores metan cuerdas en sus discos. Esta
sensación dio forma a la notoria batalla sobre los arreglos de orquesta y coro que grabó Phil
Spector sobre las canciones del último álbum de The Beatles, “Let It Be”, y la consternación
que ese hecho causó en Paul McCartney. Este “delito” contra los arreglos se consideró
merecedor de una compensación cuando en 2004 se editó “Let It Be…Naked!” (Let It Be al
desnudo), permitiendo a los fans escuchar canciones como “The Long And Winding Road” tal y
como fue grabada por The Beatles, y sin las cuerdas grabadas encima. En el mismo año que el
8
lanzamiento de Let It Be hizo saltar el número de críticos escépticos, a otra figura de la
contracultura, Marc Bolan de T-Rex, le tuvieron que coaccionar para que metiera cuerdas en
las canciones que estaba grabando. Irónicamente, las sutiles partes de cuerdas que introdujo
el productor Tony Visconti formaron parte vital de la mejor música del grupo, incluyendo
éxitos tales como “Get It On” y “Ride A White Swan”, e hicieron una contribución muy
significativa a la Anglicidad de la interpretación de Bolan del Rock And Roll americano.
Aún así, el Rock pronto se sintió obligado a ser considerado arte con mayúsculas, al igual que la
música clásica, y estuvo tentado desde mediados de los sesenta a dejarse caer en la trampa de
los clásicos. De ahí las afirmaciones de Phil Spector y Brian Wilson de que los discos “singles”
de 45 rpm podían ser “sinfonías de bolsillo”, y el deseo de bandas de Rock de poner cuerdas (a
veces orquestas completas) en sus grabaciones más grandiosas (como en “A Day In The Life”
de The Beatles, el disco “Days Of Future Passed” de Moody Blues y “A Man Needs A Maid” de
Neil Young. No todos los que estaban en la onda del rock se sintieron tan emocionados de
descubrir que temas como “Eleanor Rigby” o “She’s Leaving Home” de The Beatles incluían
cuerdas… y mucho peor: ¡Arpa! Eso no era Rock And Roll, tío. Dice mucho de la pérdida de
posición contracultural que hoy en día sólo los ghettos del Metal y el Punk se preocupan de la
pérdida de credibilidad que supone incluir cuerdas en una canción. No hubo ninguna protesta
pública cuando George Martin añadió un arreglo de cuerdas a la maqueta de Harrison de
“While My Guitar Gently Weeps” para el álbum de remezclas “The Beatles – Love”. En
dirección contraria, la inclusión de cuerdas en canciones como “Fireworks”, “Slowdive” y
“Dazzle” marcó el momento en que Siouxsie and The Banshees maduraron de sus orígenes
Punk.
La parafernalia de la música clásica sigue poseyendo el poder de impresionar, como se puede
ver cuando las bandas de rock se hacen filmar con orquestas, cuando los cantantes aparecen
en televisión acompañados por un cuarteto de cuerda (que normalmente hace “playback”), o
cuando los ídolos de las adolescentes que quiere que se les tome en serio versionando clásicos
se hacen fotografiar mirando pensativamente unas páginas de partituras manuscritas, cuando
en realidad no saben leer ni una nota. En cada caso, la asociación de la parafernalia – ya sea
orquesta, violín o partitura – transmite simbólicamente la idea de que se está ante un “artista
serio” que hace algo con más peso que un pop efímero. Tales asociaciones visuales simbólicas
también se aplican a elementos de tecnología grabación, como los micrófonos antiguos…
En cuanto a la guitarra eléctrica, a mediados de los sesenta Bob Dylan cayó en desgracia ante
su público debido a la extendida suposición de que dicho instrumento echaba a perder la
pureza de la música “folk” y la canción protesta, una objeción que culminó en el legendario
grito de “¡Judas!” que se escuchó en un concierto que dio en el Manchester Trade Free Hall.
Esta polémica sobre la presencia de guitarras eléctricas en el folk también afectó a grupos de
los 60 como Fairport Convention y Steeleye Span, que hicieron arreglos eléctricos de canciones
tradicionales del folk británico. Era común que dichos grupos sufrieran cambios en sus
formaciones cuando algunos de sus miembros disentían sobre el hecho de que el uso de
instrumentos eléctricos, efectos o baterías ponían en tela de juicio su integridad artística.
Muchas de estas etiquetas ideológicas ya han desaparecido, pero los instrumentos siguen
teniendo ciertas “asociaciones” con ciertos estilos y épocas de la música – que a menudo se
aprovechan de manera creativa en los arreglos. Consciente e inconscientemente, los
9
compradores de música asocian ciertos “timbres” con significados no musicales. La tecnología
de la grabación, el “sampling” y la emulación ha logrado que se puedan reproducir fácilmente
sonidos de instrumentos muy exóticos. Algunos estilos populares recientes han funcionado por
la manipulación de estas identidades simbólicas evocando la sensación “guay” unida a ciertos
periodos de la historia musical y social. Una frase musical tocada en las cuerdas graves de una
guitarra eléctrica, con un toque de trémolo inmediatamente trae la sensación de la América de
principios de los sesenta, coches grandes, y amores adolescentes junto a un batido rosa. Un
burbujeante sonido de Melotrón, un rasgueo de sitar, y una oleada de guitarra solista
reproducida al revés inmediatamente quieren decir “Verano del Amor, 1967”. Una rica
melodía de sintetizador analógico sugiere grandes solapas, detectives televisivos y lámparas de
lava de principios de los setenta. Un solo de saxo sugiere la sofisticación de un “Night Club”,
una guitarra con cuerdas de nylon inmediatamente trae a la mente la pasión latina y el aire de
taberna. El timbre del oboe inmediatamente hace pensar en la melancolía pastoral inglesa, y
tantos otros ejemplos…
La connotación exótica de los instrumentos no europeos se introduce ahora fácilmente en los
arreglos. Allá en los 60 tenías que hacer un viaje largo, difícil y caro a un país olvidado para
grabar el sonido que querías de músicos locales, como cuando Brian Jones grabó música
marroquí en los 60, o cuando Led Zeppelin grabó con músicos Indios en Bombay en 1972.
Hoy en día puedes instalar una biblioteca de sonidos de “Flautas, Campanas y Tambores de
Maranisia” y lograr timar al público convenciéndoles de que tu canción de tres acordes (que no
es más que una elaborada versión de “Louie Louie”) es en realidad “música global”.
10
Todas estas son opciones de arreglo y mezcla que tienen efecto sobre lo accesible que va a ser
tu música para el público. Los arreglos son parte de ese proceso. Podemos definir a grandes
rasgos las demandas del arte frente a la comercialidad de la siguiente manera. Un punto de
vista artístico va a conllevar:
• Hacer cosas que sean menos obvias o “fáciles”.
• Hacer cosas que al principio sean menos “audibles”.
• Hacer cosas que desafíen una fórmula musical o las expectativas del público.
• Usar sonidos y texturas menos familiares y menos agradables al oído.
• Valorar los sonidos bruscos, las imperfecciones y las “equivocaciones”
• Valorar el carácter de una canción y su identidad por encima de su accesibilidad.
• Suprimir los parecidos con cualquier canción comercial de éxito.
• Obligar a quien te escuche a ser paciente y escuchar muchas veces tu canción antes de
que la canción revele su significado.
• Reducir la cantidad de “repeticiones”.
• Incrementar la complejidad de las armonías (acordes más complejos).
• Reducir la importancia del papel de la percusión.
Los defectos correspondientes del punto de vista artístico son el excesivo narcisismo, la
oscuridad de significados, echar a perder deliberadamente una buena idea, la prolijidad, llegar
al fetichismo de lo “feo”, mal interpretado y fragmentario, y valorar lo excéntrico por encima
de lo que puede apelar al gran público. No hay nada realmente revolucionario en ser poco
musical ni en la falta de técnica.
El punto de vista comercial de unos arreglos conlleva:
• Hacer cosas que son obvias y fáciles.
• Hacer cosas que son fáciles de escuchar.
• Ajustarse a fórmulas establecidas y a las expectativas del público.
• Asegurarse de que cualquier persona que escuche tu canción capte su significado a la
primera.
• Elegir sonidos e instrumentos convencionalmente agradables.
• Suavizar los cortes bruscos y eliminar las equivocaciones.
• Aumentar la cantidad de repeticiones.
• Reducir la complejidad de la armonía.
• Proporcionar un ritmo claro y marcado.
Los defectos del punto de vista comercial son la “blandura”, la eliminación de la individualidad
de una idea, un sentido estrecho de lo que puede ser bello, convertir en fetichismo la noción
de que es mejor ser suave y “guay” que inteligente, y la sobrevaloración de lo “directo”. Una
cuidadosa audición puede revelar, más que los puntos fuertes, las debilidades de una canción
arreglada de acuerdo con los dictados comerciales.
En los arreglos comerciales, se toman decisiones consciente o inconscientemente que hacen
que una canción se parezca a otras que han tenido éxito comercial. Se valora más el atractivo
que puede tener una canción para un mayor número de compradores que su identidad
singular. La historia de la música popular está llena de ejemplos de gente que ha lanzado
11
discos que no eran más que imitaciones de otros éxitos con la esperanza de convencer a la
gente de comprarla. La peor época en este aspecto fueron los cinco años entre el final del Rock
and Roll y los primeros éxitos de The Beatles (1958-1963), cuando se grabaron miles de
canciones con la secuencia de acordes “Doo-wop” (Du-dua) de I-VI-IV-V (Do, La Menor, Fa, Sol)
o I-II-IV-V (Do, Re Menor, Fa Sol). En cierto aspecto, la gente no hacía más que comprar la
misma canción una vez y otra vez.
La mayoría de los géneros de autoría musical operan dentro de unas fórmulas de composición,
interpretación y arreglos que ayudan a definirlos. Los logros artísticos son posibles dentro de
estos géneros, si estás preparado para evitar la primera opción que se te venga a la mente, y a
profundizar en la musicalidad de una canción. La forma más sencilla de lograr esto es reducir la
cantidad de repeticiones en una canción y aumentar el número de ideas musicales,
especialmente aquellas que son primariamente melódicas, sin complicarse en exceso. Esto es
algo a veces difícil de juzgar y valorar. Nadie lo hace todo totalmente bien siempre, y de hecho
a menudo no hay una manera correcta de lograr el equilibrio.
Cuando busques un término medio entre la ambición artística y la ambición comercial, debes
ser consciente de hasta qué punto estás dispuesto a ceder en cada aspecto.
Los arreglos se pueden juzgar en la medida que se adapten a tus intenciones. Si quieres un
éxito a toda costa, toma decisiones en los arreglos que aumenten las posibilidades de llegar a
un público más amplio. Eso quiere decir que esos acordes “11b9” puede que tengan que
desaparecer, al igual que la “intro” de cuatro minutos y el solo de bajo sin trastes, y puede que
no sea buena idea usar la tuba, el acordeón y los bongos como instrumentos principales. Para
los cantautores, en el aspecto comercial, siempre habrá una pregunta básica: ¿Llegarán mis
canciones a un público más amplio si tuviera una sección rítmica que me acompañase? Tener
una sección rítmica supuso una diferencia crucial en las carreras de Bob Dylan y Marc Bolan.
“Novocaine For The Soul” hubiera podido arreglar manteniendo la misma letra, la melodía y
los acordes, para conseguir una canción más comercial y radiable que hubiese tenido mucho
12
más éxito. Es fácil imaginarse a Nirvana haciendo una potente versión “Grunge”, y de hecho
una forma de pensar en esta canción es, en efecto, un tema “Grunge” en versión
“Unplugged”. Pero el extraño carácter de la versión original de “Eels” era parte de su
encanto.
Unos arreglos eficientes pueden definirse también como aquellos que:
• Se ajusten al género o estilo musical que toques.
• Se ajusten a las expectativas comerciales y del público de ese estilo.
• Garanticen la fácil aproximación al público.
• Que puedan reproducirse en directo.
• Que den forma, por motivos en su mayoría artísticos, para ajustarse a la canción.
Los arreglos pueden tener una función creativa más profunda. En lugar de pensar en ellos
como simples adornos de una canción, han de convertirse en parte de las intenciones de la
canción. La paradoja es que la armonía de una canción puede ser esencialmente tradicional y
lo único que la distinga de muchas otras parecidas sean sus arreglos. De esta forma, un
intérprete puede atraer atención sobre lo que hace, o parecer revolucionario, con un material
musical básico tan conservador como el de cualquier otro.
Un ejemplo sería la decisión de The White Stripes de prescindir del bajo y trabajar sólo con
guitarra y batería, una idea que se ajusta perfectamente a su actitud de banda de garaje
auténtica. En su mundo musical siempre existe aquella tarde en que no se presentó al ensayo
aquel bajista, hermano de no se sabe bien quién, que tenía un bajo Gibson aunque no sabía
tocarlo muy bien… pero a pesar de todo, Meg y Jack se dijeron: “¡qué más da!” y siguieron
tocando sin bajista.
13
En esta sección he mencionado ya los arreglos de música clásica elaborados por bandas de
Rock como Emerson, Lake & Palmer, o el uso del movimiento “Júpiter” de la obra “Los
planetas” de Gustav Holst en el tema “Joybringer” de Manfred Mann. Este es uno de los tipos
de arreglos dispares más poderosos imaginables, ya que traspasa un abismo musical enorme.
Desde un punto de vista, viola un sentido de los valores, además de poder ser considerado
como algo “crudo”. En sentido contrario, los arreglos clásicos de temas de Rock suenan
siempre pomposos y grandiosos. Esto es en parte porque el material musical en sí mismo no es
adecuado para transferirse de un género al otro: No hay suficientes ideas en la música en sí
misma. El arreglista que quiera adaptar una canción de Rock para orquesta se enfrenta a la
perspectiva de escribir partes nuevas para que el mayor número de instrumentos tengan algo
que hacer. El problema es que esas partes no están en la versión original. Es como ampliar una
foto familiar a tamaño de cinemascope: Se nota todo el “granulado”.
Incluso en el ámbito de la música popular, las versiones suelen plantear cuestiones
interesantes en lo tocante a los arreglos, por lo cual es siempre interesante comparar
versiones diferentes de la misma canción interpretada por artistas distintos. Este asunto se
trata brevemente en la Sección 8. Bruce Springsteen grabó hace pocos años el disco “The Pete
Seeger Sessions”, y Bryan Ferry ha editado un disco con versiones de Bob Dylan. También hace
pocos años se editó un álbum titulado “Encomium” que sólo incluía versiones de “Stairway To
Heaven” a cargo de distintos grupos. La revista “Mojo” del Reino Unido a menudo regala CDs
de versiones de temas de un artista o grupo famoso, así que merece la pena buscarlos. En Julio
de 2006 “Mojo” lanzó un de versiones del álbum “Revolver” de The Beatles, y en Marzo de
2007 hizo lo mismo con el álbum “Sgt. Pepper”.
Algunas veces los artistas y los grupos se versionan a sí mismos lanzando una versión
alternativa de una canción propia. Bruce Springsteen tiene algunas de sus canciones grabadas
con su banda y también otras versiones con guitarra acústica o piano. Es habitual que los
grupos hagan versiones acústicas de sus canciones, o que hagan maquetas que pueden
compararse con la versión definitiva. Uno de los líderes en este campo es Pete Townshend,
que ha lanzado muchas de sus maquetas de temas compuestos para The Who a lo largo de los
años. Lanzar álbumes de versiones acústicas de los propios temas se ha convertido en una
costumbre tan habitual como lanzar álbumes de grandes éxitos o en directo. MTV Unplugged
fue una serie de conciertos basados en la idea de presentar nuevos arreglos acústicos de las
canciones de determinados grupos. En cualquier caso, comparar versiones o remezclas con la
original es una buena forma de ir aprendiendo de lo que se puede lograr cuando se toman
decisiones sobre los arreglos de una canción.
Habiendo dado un repaso a los aspectos generales más importantes, es hora de analizar con
más detalle conceptos básicos que se pueden aplicar cada vez que tengas que crear un arreglo.
14
Si tienes cierta experiencia en componer y grabar canciones, puede que ya hayas puesto en
práctica alguna de las ideas siguientes. Pero aún así es importante reflexionar sobre ellas.
Sus importancias varían de canción a canción, y se verán afectadas por el estilo musical en
concreto. En esta sección veremos dos conceptos: la idea de “parte” como evento musical,
con una serie de características, y la estrategia básica de los arreglos.
En un arreglo hay muchas “partes” – eventos musicales que contribuyen al conjunto de la
canción, que nace de la melodía de la voz o de los instrumentos. Cada parte posee una serie de
cualidades. Cuando hagas arreglos, o cuando hagas una mezcla, debes revisar cada parte
según cada uno de los siguientes criterios. Cada parte tendrá uno o varios de los siguientes
aspectos:
• Valor melódico.
• Valor armónico.
• Valor rítmico.
• Duración.
• Timbre.
• Volumen.
• Perfil dinámico.
• Presencia.
• Identidad simbólica.
• Posición estéreo.
15
Veamos por turnos cada parte de la fórmula M.A.R.
Valor Melódico
Cualquier parte instrumental posee tono musical, lo que quiere decir que en algún momento
suena alguna de las 12 notas, ya sea en una octava más aguda o más grave. En lo que respecta
a que puede atraer nuestra atención de la forma en que se mueve a través de una serie de
tonos, puede tener un interés melódico. Podría ser una frase musical que silbamos o
tarareamos. Incluso cuando es un instrumento y no la voz humana, puede ser lo que en música
llamamos una “voz” – una línea de notas sueltas (no sonando en grupos) que siguen un
contorno melódico. Si esta línea melódica imitase la de la voz del cantante, la reforzaría. Esto
ocurre cuando una melodía vocal “se dobla” una octava más alta que el cantante con una
flauta o con cuerdas. Si hace algo distinto a la melodía de la voz, añade interés melódico. El
número de partes melódicas independientes en una canción juega un papel muy importante
en el atractivo del arreglo. Un arreglo que presente una voz solista sobre una guitarra
rasgueada o sobre un piano tocando a tiempos de negra tiene una sola línea melódica – la
melodía cantada – y un “colchón” (pad) armónico por debajo. Puede que no tenga mucho
interés, ya que no hay otras partes melódicas. Si se le añadiese un violín solista o una
armónica, podría interpretar una segunda parte melódica.
Es posible que un arreglo no tenga instrumentos puramente armónicos – esto es, ni guitarras
ni teclados que toquen acordes completos. En lugar de eso, una serie de líneas puramente
melódicas pueden sugerir los acordes incluso cuando arrancan, se detienen y siguen sus
contornos melódicos individuales. Toda la música en contrapunto, más notablemente las
canciones a cuatro voces, demuestran este principio. Es un efecto “mágico”, ya que la textura
musical se ve saturada de direcciones melódicas. Cada tiempo rítmico considerado “en
vertical” es armónico, esto es, forma un acorde a partir de cuatro notas individuales cada una
formando parte a la vez de la melodía de una voz (considerándolas “en horizontal”). Esta es
una textura muy poco usada en la música popular. Así que:
• Las partes “de apoyo” pueden doblar distintas secciones de la melodía vocal principal.
Esto la refuerza.
• También pueden añadir interés melódico al funcionar como “contramelodía” o
creando pequeñas ideas melódicas independientes cada una por su lado.
• Cuando grabes varias melodías unas sobre otras, no pienses si las notas encajan en el
acorde en un momento determinado, piensa sólo en la “forma melódica” de lo que
estás añadiendo.
• La melodía es uno de los aspectos que mejor se recuerdan de la música. En muchos
aspectos, es el alma de la música. Si quieres que la gente recuerde tus canciones, la
melodía es la forma más efectiva de lograrlo.
Un arreglo también tendrá una jerarquía de tonos musicales, que abarcará desde las notas más
graves (probablemente del bajo o de la mano izquierda del pianista) hasta las más agudas. Ten
cuidado de cómo encajar cada instrumento dentro de esta jerarquía. Cuanto más aguda sea
una nota, más llamará la atención sobre sí misma, cuando otros factores sean similares.
Durante la mezcla, hay que tener en cuenta esta jerarquía tonal al equilibrar el volumen de las
partes individuales.
16
Valor Armónico
El tono de una parte instrumental tiene también otra función aparte de la melódica.
Contribuye a la armonía con los acordes que yacen bajo la melodía en un punto determinado.
Aunque una melodía puede existir sin acompañamiento armónico (como en algunas canciones
“folk” sin acompañamiento) esto es bastante poco habitual en la música popular (“Tom’s
Diner”, que abre el disco de Suzanne Vega “Solitude Standing”, consiste solo en una melodía
cantada). La mayoría de la gente, acostumbrada a la música armonizada, puede encontrar una
melodía cantada aislada poco colorida e interesante. Cuando esto ocurre, suele ser en
fragmentos breves, quizás en una intro o en un enlace. Dejar todo en silencio excepto la voz
puede ser bastante “conmovedor”, si lo hacemos tras un pasaje ruidoso. Es por este motivo
que, tras la potencia de la última estrofa, Led Zeppelin decidió terminar “Stairway To Heaven”
con la voz de Robert Plant aislada cantando un solo verso de la letra.
Una nota musical, aunque vaya aislada, tiene siempre un valor armónico implícito, porque
siempre encajará sobre otras partes que sean acordes completos. Hay partes que son
explícitamente armónicas, como todas aquellas en las que un instrumento toque un acorde
completo. Los instrumentos más comunes para esta tarea son guitarras rítmicas rasgueadas
acústicas o eléctricas, e instrumentos de teclado tales como piano, órgano y algunos
sintetizadores.
Cuando escribes una canción, lo más probable es que al principio cantes solamente la melodía
y toques acordes para acompañarla. Elegirás acordes que fluyan con suavidad en la progresión
y den un colorido atractivo a la melodía. Recuerda que cualquier nota de la melodía se puede
armonizar cómodamente al menos con media docena de acordes, de los cuales al menos tres
serán sencillos acordes mayores o menores dentro de la tonalidad. Tomemos la nota “Do”. Se
puede armonizar con los acordes de Do Mayor y Do Menor (como nota raíz o base del acorde),
La Menor y Lab Mayor (como nota tercera), y Fa Mayor y Fa Menor (como nota quinta).
También aparece en Re menor séptima y Reb séptima mayor (como nota séptima), Sibsus2 y
Sibadd9 (como segunda y novena), Solsus4 (como cuarta) y Mib6 (como sexta).
Otra forma de darse cuenta del poder de la armonía es, por ejemplo, componer una melodía
sobre unos acordes mayores (por ejemplo Re Mayor, Sol Mayor y La Mayor). Después
sustituye dichos acordes por los relativos menores de su misma tonalidad (aquellos con los
que comparten dos de las tres notas que los forman: En nuestro ejemplo serían Si Menor, Mi
Menor y Fa# Menor). La misma melodía sonará completamente distinta con esta armonía
exclusivamente menor. Incluso en las fases finales de una sesión de grabación existe la
oportunidad de cambiar un acorde para dar matices distintos a una melodía.
Un acorde mayor o menor sólo tiene tres notas, da igual cuántas veces se dupliquen o
tripliquen en un arreglo (un acorde de séptima necesitará cuatro notas, un acorde de novena,
cinco, etc…) Una vez suenen esas tres notas, ya sea en un solo instrumento o en varios, eso es
lo único que hace falta para establecer la armonía de dicho acorde. Por supuesto, el arreglo
puede que no suene lo suficientemente “relleno”, y haya que tocar estas mismas tres notas en
distintos instrumentos y en octavas distintas. Los acordes de guitarra hacen esto para
conseguir mayor volumen y un sonido más rico. Un acorde de Sol Mayor tocado con cuerdas al
aire (en los trastes superiores) hace sonar las notas Sol-Si-Re-Sol-Si-Sol. Tres “Sol”, Dos “Si” y
un “Re” – y una forma de tocar el Sol Mayor en el piano sería tocar Sol-Re con la mano
17
izquierda y Sol-Si-Re con la derecha una octava más alta. Pero la armonía básica seguirá siendo
la misma. Siempre que estén las notas Sol-Si-Re, identificaremos qué acorde es.
Este hecho presenta implicaciones interesantes a la hora de hacer arreglos. Quiere decir que
incluso con unas pocas partes se puede establecer un panorama armónico completo. Esto
quiere decir que, por ejemplo, se puede hacer sonar un acorde completo con:
• Una voz y el bajo tocando dos notas.
• Una voz, un bajo y una guitarra tocando una única nota cada uno.
• Tres voces.
• Dos guitarras y un bajo, tocando una única nota cada uno.
Puede que haya secciones en una canción en las que quieras reducirlo todo hasta quedarte
con algo así. Puede servirte para destacar algo de la letra, o para “refrescar” los oídos del
oyente tras un pasaje especialmente denso con muchos instrumentos.
Entender este concepto – tres notas forman un acorde – quiere decir que sabes que puedes
quitar instrumentos armónicos como guitarras rasgueadas o teclados de un pasaje de tu
arreglo sin perder la armonía, porque las pocas partes que queden (incluida la voz) pueden
“insinuar” el acorde “ausente”. Esta es una forma excelente de:
• Darle “aire” a una mezcla.
• Hacer que una estrofa suene distinta a otras.
• Crear una mezcla alternativa de la canción que tenga una entidad viable en sí misma.
Si a “Like A Rolling Stone” de Bob Dylan le quitásemos de la mezcla todos los instrumentos
excepto la guitarra acústica rasgueada, sonaría bastante distinta. Puedes usar esta técnica
como parte del proceso de crear arreglos, para encontrar la forma más adecuada de presentar
la canción:
• Primer paso: Pon los acordes rasgueados acostumbrados, posiblemente duplicados
por otra guitarra o teclados, junto con el bajo y la batería.
• Segundo paso: Graba encima en otras pistas otros instrumentos, incluyendo una
guitarra solista, o coros – cualquier cosa que tenga una melodía.
• Tercer paso: Añade la voz solista principal.
• Cuarto paso: Ahora quita de la mezcla todos los instrumentos que toquen acordes y
escucha el resultado.
A lo mejor necesitas otra vez todo junto, a lo mejor no. Quizás algo más imaginativo que una
guitarra acústica rasgueada pueda ocupar ese espacio.
Vuelve a escuchar la voz solista. ¿Aprovecha la ventaja del espacio armónico creado por una
textura de acorde creada por pocos instrumentos? ¿Si cambiases algunas frases podrían aludir
a esos acordes desaparecidos? ¿Sería eso mejor?
Valor Rítmico
El ritmo de una canción se expresa de manera más obvia a través de la batería y la percusión,
ayudado por el bajo en su función rítmica. La importancia del aspecto rítmico en unos arreglos
varía de un género a otro. Si es una canción que la gente va a escuchar relajadamente, puede
que los elementos melódicos y armónicos sean más importantes. Si es un tema de rock duro
18
para “sacudir la cabeza” al ritmo de la música o un tema de pistas de baile, entonces el ritmo
va a ser algo primordial.
Las partes más agudas de la guitarra y otros instrumentos también pueden arreglarse de
manera que también tengan ritmo o contribuyan al ritmo principal. Muchas canciones de
Motown de los sesenta y de “Soul” presentan acordes de guitarra muy agudos tocados de
manera muy rígida en los tiempos de negra dos y cuatro, al ritmo de la caja de la batería y
junto con otros elementos percusivos, como las palmas o la pandereta.
Este elemento del ritmo también puede estar presente en la voz solista, pero algunos
cantantes son más rítmicos en su verbalización que otros que se centran más en el valor
armónico y melódico de las notas que tienen que cantar. Piensa en la manera tan recortada y
acentuada con la que cantaba Michael Jackson en los ochenta en temas como “Billie Jean”:
Cada frase estaba sazonada con una secuencia de suspiros, jadeos y gritos semiapagados. Y la
melodía y las sílabas de la letra se tartamudeaban como si fuesen parte de la percusión.
Cuando una parte funciona bien melódica y armónicamente, piensa si puede contribuir de
alguna manera al ritmo de la canción. Piensa en cuántos instrumentos tienes que tengan
sonidos que se prolonguen largo tiempo – esto apoya la función armónica de los arreglos, pero
no hace nada a favor del ritmo. Cuanto más “suave” sea una canción, menos ritmo encontrarás
en ella, y un mayor número de sonidos suaves y prolongados.
En una banda como The Who, la razón por la que muchos temas sonaban tan “potentes” era
que los acordes de la guitarra rítmica de Pete Townshend se “golpeaban” con gran acento
rítmico. Lo mismo se puede decir de la guitarra acústica de Jimmy Page en algunos temas de
Led Zeppelin. Incluso cuando la banda tocaba temas acústicos, las canciones mantenían cierta
intensidad.
Un ejercicio útil es construir un arreglo que haga del ritmo el valor primordial de todas las
partes. Es una buena forma de “afinar” tus oídos al efecto del ritmo. Hace falta práctica para
dejar de escuchar los elementos melódicos y armónicos de las partes y escucharlas sólo como
“gestos rítmicos”.
Escucha todo tu arreglo o tu mezcla como un tapiz de ritmos que se entrecruzan y luego
podrás decidir si es coherente o si algunas partes van en detrimento de otras al formar “ritmos
entrecruzados” no deseados. Algunos ritmos entrecruzados pueden añadir sofisticación a una
canción, pero hay que controlar ese efecto. Una grabación en estudio que presenta este
aspecto es “Spirits In The Material World” de The Police, especialmente donde suena la
melodía de sintetizador que lleva a la última estrofa.
Como no podía ser de otra manera, los artistas de Rhythm & Blues, y Funk como James Brown
y Funkadelic nos proporcionan ejemplos de arreglos en los que los elementos rítmicos son los
dominantes. Gran parte de ese ritmo se “siente” gracias a la batería, a la percusión y al bajo,
junto con la guitarra y los toques cortantes de los metales. Pero puede ser mucho más
instructivo observar esto en música que no esté compuesta para bailar.
19
ESTUDIO DE CASOS CONCRETOS
20
Esto causa grandes dolores de cabeza, porque arreglarlo significa decidir otra vez desde el
principio dónde el acorde va a ser sus4 y dónde no, y asegurarse que cada parte vaya bien con
las demás. Así que si tienes un acorde de cuarta suspendida en alguno de los instrumentos
armónicos, asegúrate de que los otros instrumentos armónicos también la tienen en ese
mismo momento. Esto también se aplica al acorde de segunda suspendida (sus2), aunque en
ese caso el efecto no suena tan “enmarañado” si se toca a la vez que el Re Mayor, debido a
que la segunda suspendida es la misma nota que se añade en los acordes tipo “add9” (novena
añadida), pero una octava más grave.
Duración
Una vez descritos los elementos M.A.R., sigamos con la lista. En algún momento las notas de
una parte tienen una duración típica, variando desde notas muy cortas (“staccato”) a notas
largas que se suceden unas casi a continuación de otras (“legato”). Esta característica está
relacionada con el ritmo, pero no es exactamente la misma cosa. Sé consciente de cuando las
notas que toca un instrumento son largas, cortas, o intermedias.
Cambiar el valor rítmico de las notas en una parte puede tener una gran importancia en el
resultado final. Hay un momento decisivo en la grabación de “God Only Knows” capturado en
grabaciones realizadas durante las sesiones de grabación de Pet Sounds de The Beach Boys en
el que se oye a uno de los músicos sugerir a Brian Wilson que la parte de los metales, una vez
pasado el minuto de la grabación, cuando empieza el puente, se toque en “staccato” (notas
muy cortas) en lugar de “legato” (notas largas y suaves). Esto resuelve el problema de la falta
de energía en los arreglos en ese punto, dando un momento de dramatismo después de dos
estrofas y dos líneas “gancho”, y se convierte en parte integral de la grabación final.
Timbre
El timbre de un instrumento es parte integral de su sonido característico. Una guitarra de doce
cuerdas tiene un sonido fresco y metálico distinto al sonido de una guitarra normal. Un
saxofón tiene una cualidad aterciopelada distinta a la de una flauta. Un contrabajo da un
timbre muy distinto al de un bajo eléctrico. Las mismas notas agudas de un piano tienen una
cualidad percusiva que no poseen las notas medias, por ejemplo. Desarrollar un buen oído
para el timbre te permitirá crear varias combinaciones de sonidos instrumentales, incluso
dentro de instrumentos de la misma familia – como por ejemplo, usar guitarras eléctricas con
pastillas de bobinado sencillo en una pista y con pastillas de bobinado doble en otras.
El timbre puede describirse con muchos adjetivos, como suave/áspero, limpio/distorsionado,
corto/sostenido o claro/apagado. También se ve afectado según la forma en que se graba el
sonido, ya sea a través de un amplificador, de un micrófono, una unidad de efectos o por
entrada directa a una mesa de mezclas.
Volumen
El volumen de una parte instrumental tiene dos componentes: el volumen al que se graba la
parte originalmente y el volumen que tendrá en la mezcla final. Este último puede ser como tú
quieras, pero el primero le dará a la parte grabada un carácter especial.
Dinámica
La dinámica de un instrumento es una característica de la manera en la que se toca, y va
relacionada con la “expresión”. Aunque la dinámica tiene que ver con lo fuerte que suena un
21
instrumento, no es igual que el volumen. El volumen de un instrumento en la mezcla puede
variarse, pero no la intensidad con la que se ha tocado el instrumento. Una guitarra tocada de
manera muy potente sigue siendo potente la subas o la bajes en la mezcla. Así que si lo que
estabas grabando es una balada, puede que esa guitarra no de el sonido adecuado por mucho
que la bajes en la mezcla. Oirás las cuerdas hacer “twang” y resonar de una manera que no
sonarían si se hubiese tocado la parte con menos intensidad. Algunos instrumentos (guitarras,
bajos, instrumentos de viento…) varían su timbre cuando se tocan con más intensidad.
Presencia
La presencia de una parte instrumental significa cómo de “audible” resulta dentro de un
arreglo y cuánta atención atrae sobre sí misma. Esto también incluye qué efecto tiene si se
elimina del arreglo. Este sentido de “presencia” está relacionado con la identidad simbólica de
un instrumento.
Identidad Simbólica
Este concepto ya se describió inicialmente en la sección 1. En él se incluyen las asociaciones de
género de un instrumento – Los saxofones para el Jazz y la sofisticación, ciertos sonidos de
órgano para música eclesiástica y “Gospel”, guitarra española para la pasión latina y la
sinceridad de sentimientos. Grabar una balada para un cantante melódico veterano
probablemente intentará evitar usar guitarras eléctricas estilo “grunge”, igual que el vibráfono
sonaría demasiado elegante para un grupo punk.
No es que haya nada de malo en estos instrumentos en sí mismos. Sólo que a lo largo de la
evolución de la cultura y el mercado han adquirido ciertas connotaciones. Es muy difícil que
ninguna grabación las cambie, así que cuando hagas arreglos ten una sensibilidad especial para
estas connotaciones públicas que tienen los instrumentos, y si estos transmiten una imagen
que quieres evocar. Algunos instrumentos tienen asociaciones sentimentales que pueden
dejar coja una canción, como las flautas irlandesas o sudamericanas, las cuales tienen (no por
culpa suya) asociaciones con el folk más “kitsch” y con la New Age. Los tambores metálicos
evocan el Caribe. Simon y Garfunkel pusieron flautas de pan en “El Cóndor Pasa” allá en los 60
y resultó original. Si tú lo haces ahora, corres el riesgo de que tu canción parezca patrocinada
por la Oficina de Turismo de Paraguay (no es que esto haya impedido, por ejemplo, que The
Darkness las usaran para la intro de “One Way Ticket”.
Posición Estéreo
Dentro de la mezcla, a cada parte se le da una posición en algún lugar dentro de la imagen
estéreo de 180 grados que se extiende desde la posición totalmente a la izquierda a la posición
totalmente a la derecha. Esta colocación influye en cómo se funde con otras partes, o cómo
destaca sobre ellas. Un buen posicionamiento estéreo de una parte ayudará a contrastar su
ritmo, su tono, y su timbre, con los de las demás. Por ejemplo, no tendría sentido poner todos
instrumentos que hagan melodías simples en un lado y todos los que toquen acordes con
armonía en el otro. Las guías generales de posición estéreo se explican en la sección 8 (sobre la
mezcla).
22
identidad simbólica y posición estéreo. No todos tienen igual importancia en cada canción en
concreto, pero merece la pena saber que tienen un papel potencial dentro de un arreglo.
Cuanto mejor se te dé tener en cuenta estos conceptos antes de empezar a grabar, más rápido
será el proceso de grabación y más fácil será el proceso de la mezcla. Si encuentras en algún
momento que tienes problemas a la hora de mezclar y que consumes demasiado tiempo en
ello, puede ser que haya un problema con los arreglos que se podría haber solucionado antes.
Pasando desde las partes instrumentales al efecto general de unos arreglos, es posible
identificar ocho estrategias básicas. Estas pueden estar sujetas a variaciones pero son unas
generalizaciones bastante útiles. La mayoría de canciones que has oído pueden entrar dentro
de alguna de las siguientes categorías de arreglos. He seleccionado ocho, que son:
• Arreglos mínimos.
• Arreglos reproducibles.
• Arreglos máximos.
• Arreglos estables.
• Arreglos acumulativos / substractivos.
• Arreglos por pasos.
• Arreglos de contraste dinámico.
• Arreglos Unplugged / Plugged.
Estas categorías nos dicen algo sobre cómo están conformados los arreglos, cómo y cuando se
introducen los instrumentos y con qué intención en general.
Arreglos Mínimos
Un arreglo mínimo es aquél en que no sólo hay muy pocos instrumentos, sino que además se
tocan de manera minimalista. Hay una sensación de “contención”. Los arreglos mínimos
trabajan con la actitud de “menos es más”, y no tienen miedo de dejar espacios en la música. A
menudo resulta útil la tensión entre los momentos que hay más música y los momentos en los
que suenan menos notas. “Come Away With Me” de Norah Jones es un buen ejemplo. El
álbum de debut de Tracy Chapman (cuyo título era sólo su propio nombre) de 1988
presentaba sólo la voz de la cantante y su guitarra acústica sobre una sección rítmica de bajo y
batería. La voz y la guitarra del álbum “Pink Moon” de Nick Drake (1972) se grabaron en sólo
dos sesiones de estudio. El álbum de Bruce Springsteen “Nebraska” (1982) se grabó en un
cuatro pistas con sólo guitarras, armónica, y voz. “Rock On” de David Essex consistía
básicamente en fuertes melodías de bajo, voz, coros y ligeros toques de sección de cuerdas, y
fue una aventura muy arriesgada para un single de éxito. Otros buenos ejemplos son
“Songbird” (con sólo la voz de Christine McVie y un piano), “Landslide” (la voz de Stevie Nicks y
guitarras), ambas de Fleetwood Mac, y el “Hallelujah” de Jeff Buckley.
Una banda actual cuyos arreglos son a menudo mínimos en la instrumentación son The White
Stripes. Muchas de sus canciones sólo incluyen voz, guitarra y batería, y prescindiendo del bajo
que normalmente une el ritmo a la base de la armonía. Detrás de este método hay una cierta
filosofía de la composición. Jack White dijo en una entrevista en 2003: “Escribir canciones
consiste en melodía, ritmo y contar una historia. Esos tres elementos. Si prescindes de todo lo
demás excepto esos tres elementos, entonces tienes lo que es realmente componer, sin
excesos ni comeduras de coco.” No olvidemos que en 1993 el productor Rick Rubin grabó a
23
Johnny Cash cantando y sólo acompañándose de su guitarra, y 11 de esas pistas se
convirtieron en el álbum “American Recordings”.
Aunque resulte extraño, un estilo de arreglos mínimos puede hacerte más creativo que si
tuvieras más opciones. La historia del rock está llena de bandas que se metieron en estudios
de alta tecnología de 48 pistas durante años de sesiones de grabación, para salir con un disco
que no pudo superar al anterior, que se grabó en quince días y sobre ocho pistas. Como dice
Jack White: “Tener un gran presupuesto o tiempo y pistas ilimitadas para hacer un álbum te
roba mucho de tu creatividad, porque no te centras ni te limitas. Nosotros nos limitamos a
propósito para centrarnos más.” Así que aunque los arreglos mínimos puedan parecer
limitados, te fuerzan a ser más creativo con lo que tienes. También pueden animar a los
compositores a ser más creativos con la melodía, la armonía o la letra. Aunque es cierto que
algunas canciones dependen de unos arreglos muy elaborados, hay cierta verdad en el dicho
de que una buena canción se sostiene aunque se toque solamente con guitarra acústica o a
piano.
Incluso aunque tu canción no vaya a tener esos arreglos mínimos en toda su duración, es
esencial saber cómo y cuándo aplicar ese minimalismo a una sección de la canción. La sección
más habitual para ello es el puente o la última estrofa. La forma más sencilla es quitar la
batería y posiblemente también los instrumentos eléctricos y/o reducir los instrumentos que
producen armonía a uno sólo. Esto crea un contraste dinámico en los arreglos, dándole
frescura, y haciendo que la siguiente sección de la canción que incluya todos los instrumentos
suene más excitante. Otra forma de abordar esto es hacer que la primera estrofa tenga los
arreglos más sencillos posibles, como hizo Lenny Kravitz con “Fly Away”, que tiene Voz, un bajo
tocado en “slap” con Wah-wah y batería.
Los arreglos mínimos permiten que la voz (y la letra) llegue con claridad – los cantantes
piensan en el beneficio de tales pasajes durante un concierto porque pueden cantar con
menos fuerza mientras la banda no está tocando fuerte. Si el público se emociona con un “riff”
tocado a media potencia, se entregará totalmente cuando lo toques a tope. Algunos compases
tocados con arreglos mínimos y suavemente harán que todo tenga un efecto más importante
cuando se vuelva a tocar a toda potencia.
THE ZUTONS
La banda de éxito, The Zutons, presentan secciones con arreglos mínimos en muchas de sus
canciones. Hay pasajes en los que la mezcla sólo consiste en una voz, a veces coros, el bajo
y/o la guitarra tocando la misma nota, y una ligera percusión, como el “charles”.
• “You Will, You Won’t” empieza sólo con voz y batería.
• “Confusion” empieza con un bajo solista, y pasa a una estrofa con voz y guitarra
acústica.
• “Nightmare Part III” comienza sólo con bajo, batería y voz.
• “Tired Of Hanging Around” comienza con unas líneas cantadas sobre batería, bajo y
una guitarra tocada muy aguda. El estribillo, por el contrario, es mucho más rico.
24
Las dos primeras estrofas de “Someone Watching Over Me” se reducen a notas sencillas de
piano y melodía, sin que ninguna explícitamente deje clara la armonía. La combinación de la
nota raíz de los acordes insinuados (tocadas en el bajo, el piano o la guitarra) puede sugerir
con efectividad las tres notas del acorde. Imagina unos cuantos compases en los que el
acorde implícito sea La menor. Si el bajo toca en un “La” y la melodía empieza en “Do” y
sube hasta un Mi, pasando por un Re, esto incluye las notas “La, Do, Mi” del acorde de La
Menor, incluso aunque nadie esté tocando dicho acorde.
GREEN DAY
Ejemplos similares se pueden encontrar en un trío como Green Day.
• En “Pop, Rock & Coke” las guitarras eléctricas se reservan hasta la segunda estrofa.
• No hay guitarras en la primera estrofa de “Longview”, sólo una intro con timbales,
luego el bajo, luego la voz y las guitarras sólo entran justo antes del estribillo.
• La primera estrofa de “She” sólo tiene batería y bajo.
• La banda a menudo introduce un silencio total sobre la frase “gancho” de la letra –
como el título de la canción, como en “Welcome To Paradise” y “When I Come
Around” (Piensa en cómo suena el grito de Kurt Cobain “ye-e-i” al final del estribillo
de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana.
THE POLICE
The Police eran excepcionalmente buenos a la hora de hacer arreglos mínimos. Los tríos de
Rock deben enfrentarse al hecho de que sólo son tres personas a la hora de crear sonido. La
mayoría lo hacen tocando muchas notas y/o subiendo el volumen a tope y tocando rápido
(como Motorhead, que también tenían un bajista cantante). The Police fueron en dirección
contraria e hicieron de los espacios en la música su marca inherente en la instrumentación.
Esto en parte surgió del eje “Música New Wave / Reggae” del que surgió la banda. La
influencia “New Wave” hizo que la banda se centrara en canciones cortas, lo cual libró a
Andy Summers de la obligación de tocar solos interminables. La influencia del Reggae
demandaba que por el bien del ritmo hubiera espacios libres en la música.
Los acordes de la Telecaster de Summers se “estiraban” usando cantidades juiciosas de
chorus, delay y reverb. Summers experimentaba tocando acordes y dejándolos sonar. Sting
era un bajista disciplinado que podía reducir sus partes al mínimo. En Copeland The Police
tenían a un batería imaginativo que podía hacer ritmos cruzados muy complicados para
añadir chispa a la percusión y que se daba cuenta que había otra vida rítmica más allá de
tocar la caja en los tiempos dos y cuatro. Hay pocos momentos tan rítmicamente complejos
como la última estrofa de “Spirits In The Material World”, y la versión de “Tea In The Sahara”
en directo muestra un dominio extraordinario del espacio musical con The Police en su
momento más álgido.
25
Arreglos Reproducibles
“Tenía que sonar otra vez como cuatro tíos tocando en una habitación…. Somos una
banda de Rock and Roll y es algo que nos resulta lógico, subir el volumen de los amplis y
coger la batería y aporrearla.”
Un arreglo reproducible es aquel que puedes tocar en directo. Esto no quiere decir que tenga
que grabarse “en directo” en el estudio, sino que sea lo suficientemente sencillo como para
que la formación de tu grupo pueda tocarlo sin dejar fuera partes importantes. Un buen
ejemplo reciente sería la canción de Red Hot Chili Peppers “Californication”. La mayor parte de
la canción se toca con la alineación básica de la banda (batería, bajo, voz y una eléctrica
limpia). Aparte de esta interpretación, sólo hay coros (que presumiblemente se pueden
reproducir en directo), un suave “pad” de sintetizador y un solo de guitarra “doblado” por el
guitarrista. Así que cuando la banda grabó la canción sabía que tocada en directo sonaría muy
parecida a la versión de estudio.
Es muy habitual para las bandas de rock grabar álbumes de debut basados en su formación
para el directo y evitar “doblarse” (esto es, grabarse un músico en varias pistas simultáneas) lo
menos posible, como sucedió en los casos de Led Zeppelin, Van Halen, The Jam y Living Colour.
“Two Princes” de The Spin Doctors es un buen ejemplo de un tema que tiene unos arreglos
reproducibles, ya que sólo la guitarra está “doblada”. A medida que las bandas hacen más
álbumes y desarrollan su visión de estudio, reproducir su sonido de estudio en directo se hace
cada vez más difícil. Para algunos la solución es hacer gira con músicos contratados. O tocar
con pistas pregrabadas para algunas de las partes.
La tecnología actual para hacer esto es cada vez más segura que en el pasado, cuando las
bandas a veces tocaban en directo acompañados por cintas analógicas grabadas – algo que
intentaron The Who a principios de los 70 con Quadrophenia. Pero los equipos pueden fallar, y
algunas bandas tienen la sensación de que su estilo se ve mutilado al tocar sobre una
grabación que tiene una velocidad fijada y no da espacio para la improvisación.
RAZORLIGHT
Un ejemplo de sonido reproducible sería el álbum de debut de Razorlight, “Up All Night”. La
banda son un grupo de rock indie/alternativo post-milenio con ciertas influencias de la new-
wave americana de los setenta. Las pistas básicas se grabaron en vivo en el estudio y las
pistas “dobladas” parecen ser mínimas. La ventaja de esto es que con sólo dos guitarristas en
la banda pueden reproducir el sonido de estudio en directo. También deja bastante espacio
para enriquecer la música en álbumes posteriores. Aún así, las canciones de “Up All Night”
tienen unos bonitos toques de arreglo. Por ejemplo, Razorlight tienen una cierta habilidad
para la poesía, lo que consiguen con dos guitarras eléctricas bastante limpias, una tocando
acordes completos y la otra acordes partidos.
Arreglos Máximos
En unos arreglos máximos la ambición principal es conseguir un sonido épico. Quieres una
producción que suene enorme. No hay instrumentos que se salgan de los límites. Billy Corgan
26
de los Smashing Pumpkins dijo que a él le gustaba ir a por la “pantalla grande” en términos de
sonido, y esto conllevaba doblarse en muchas pistas.
Puedes oir el fruto de su admiración por Boston y Queen (Queen II es uno de sus álbumes
favoritos). Hay partes de “Siamese Dream” que tienen guitarras dobladas 20 o 30 veces. Esta
tendencia ha estado más bien poco de moda en los últimos años, en los que el rock ha estado
dominado por una ética “de garaje”, que asocia lo fragmentario con lo más auténtico y guay, y
lo más cuidado y arreglado con lo “no auténtico”.
La cuestión técnica es cómo conseguir unos arreglos máximos con los instrumentos que tienes.
Hay más en un sonido “grandioso” de lo que se ve a simple vista. No te limites a grabarte dos y
tres veces con la misma guitarra: Intenta encontrar siempre una con un timbre distinto. Si
estás grabando múltiples guitarras, cambia la combinación de guitarra y ampli cada vez, y/o
cambia la digitación de los acordes. Este tema se aborda en la sección 3. Es imposible crear un
gran sonido sin tener muchos instrumentos. Muchos grupos descubren en el estudio que, al
contrario de lo que esperan, 15 guitarras aporreando un riff NO suenan quince veces mejor
que una sola.
Producciones de arreglos máximos que van más allá de las formaciones habituales del rock
incluyen “What is life” y “My Sweet Lord” de George Harrison, “All You Need Is Love” de The
Beatles, “Eloise” de Barry Ryan, “Dancing In The Street” de Martha Reeves & The Vandellas,
“Life On Mars” de David Bowie, “You’ve Lost That Loving Feeling” de The Righteous Brothers,
“Make It Easy On Yourself”, de The Walker Brothers, “Ball Park Incident” de Wizzard, “I Only
Want To Be With You” de Dusty Springfield y “Holes” de Mercury Rev.
Arreglos Estables
Unos arreglos “estables” son aquellos en los que el perfil de los instrumentos y la dinámica
permanecen constantes de principio a fin. Esta opción puede tomarse cuando el género
musical no requiere o espera cambios repentinos o secciones muy diferenciadas. Pueden
elegirse cuando el aspecto principal de la canción sea la letra y nada más. Esta definición
puede hacer que los arreglos estables te parezcan poco interesantes, pero se puede añadir
tensión. Un ejemplo sería “The Sun Goes Down” de Thin Lizzy, donde suena un bajo contínuo
sobre un ritmo de batería muy simple con golpes en el borde de la caja a tiempo de negras.
Por encima suenan acordes de guitarra y algunas melodías de sintetizador sostenidas. Quien la
escucha espera que en cualquier momento suene algo más efectista, y no llega a suceder. Otro
ejemplo sería “Knocking On Heaven’s Door” de Bob Dylan, donde el arreglo estable recalca la
idea de derrota que transmite la letra. Otros ejemplos pueden ser “This Time” de The Verve,
“How Soon Is Now” de The Smiths y “Come Away With Me Honey” de David Gray.
27
• Introduciendo nuevos acordes o una mayor frecuencia de cambios de acorde.
• Moviéndonos hacia un cambio de tonalidad.
• Añadiendo cada vez más instrumentos.
• Añadiendo instrumentos eléctricos sobre los acústicos.
• Haciendo que la melodía sea cada vez más aguda.
• Haciendo que la voz sea cada vez más potente.
• Ampliando el rango de notas, desde la más grave a la más aguda.
• Incrementando el nivel de la dinámica en general.
• Haciendo que el ritmo o percusión sea cada vez más persistente.
• Aumentando el tempo.
28
llega con el acorde de Re al comienzo de la “fanfarria”, inmediatamente antes del solo de
guitarra. El segundo es al final del solo, y el tercero cuando Robert Plant mantiene la nota más
aguda sobre la sílaba “roll”.
A menor escala, la idea de usar los arreglos acumulativos se aplica a secciones más breves
dentro de la canción, especialmente en la intro, el puente y la coda. “She Has Funny Cars” de
Jefferson Airplane tiene una intro acumulativa en la que la batería, las maracas, la guitarra, el
bajo, la segunda guitarra y finalmente la voz van entrando una detrás de otra.
Como contraste, los arreglos substractivos son mucho menos habituales, en los cuales la
canción comienza en su máxima estado de expansión y luego se va reduciendo. Esto se puede
conseguir:
• Ralentizando el tempo.
• Quitando paulatinamente instrumentos.
• Pasando de unos arreglos máximos a unos arreglos mínimos.
Es difícil de hacer, es anticomercial en lo que respecta a que se incumplen las expectativas del
oyente sobre que la canción irá creciendo hasta una conclusión, no apartarse de ella. Una
versión menos severa es cuando una coda es notablemente más tranquila que el resto de la
canción, después de que se ha llegado a un estribillo final climático. El desafío es evitar la
sensación de anti-clímax artístico, incluso aunque los arreglos hayan evitado llegar a un clímax
sonoro. Aunque no sea el material del que se hacen los éxitos ni los temas en directo, los
arreglos substractivos tienen posibilidades artísticas. Si tienes una letra sobre un romance que
parece prometedor y luego se desvanece lentamente, o sobre una situación en la vida en la
que has tomado un camino equivocado y te encuentras en medio de la nada de repente, esta
estrategia de arreglos podría funcionar.
Los arreglos acumulativos o sustractivos también se pueden crear mediante subidas y bajadas
de tempo a gran escala. En la era de las pistas grabadas con metrónomo, las artes
eminentemente musicales del accelerando y el rallentando (acelerar y decelerar ligeramente
en puntos de transición), a menudo se olvidan. Estos recursos se pueden también emplear en
secciones completas como parte de la estructura de una canción. Canciones de Siouxsie and
The Banshees como “Pull To Bits” y “Voodoo Doll” son buenos ejemplos.
29
la batería, pasando la guitarra acústica a rasguear los acordes. El énfasis en la canción está
puesto en su letra narrativa, a la que el delicado riff de guitarra acústica le da un
acompañamiento ligeramente hipnótico. La estrofa, con su nivel dinámico bajo, crea cierta
tensión.
Este tipo de arreglos también puede hacerse en oleadas, como en el caso de “No Reply” de
The Beatles, donde la frase del título se canta con mayor énfasis y acordes de guitarra acústica
más fuertes, pero la canción siempre vuelve al nivel dinámico inicial.
NIRVANA
El “grunge” hacía un uso muy frecuente de los contrastes dinámicos, y no se pueden ver
mejor en ningún sitio que en “Smells Like Teen Sperit” de Nirvana. Merece la pena volver a
escucharla porque es la canción que popularizó el truco de los arreglos de contraste
dinámico llevados al extremo. La canción pasa desde un volumen potente y grueso a un
sonido suave y disperso, y de vuelta otra vez. Durante la primera estrofa, Cobain canta sobre
una línea de bajo que sigue tocando las notas raíces de los acordes del riff (una forma de
aprovechar al máximo una secuencia de acordes). En la estrofa los acordes se “sugieren”, no
de tocan claramente. La guitarra sólo toca dos notas, Do y Fa (un intervalo de cuarta). Cada
estribillo entra en erupción con guitarras distorsionadas grabadas en varias pistas. “Lithium”
30
es otro ejemplo de canción con estrofas tranquilas – bajo y voz, o una guitarra escasa y voz –
y estribillos que son un muro de ruído.
Un punto a favor de este tipo de arreglos de estrofa tranquila / estribillo ruidoso es que se
ajusta de manera natural a la formación de un “power-trío”. Cuando tienes sólo tres
instrumentos, sólo dos de los cuales pueden producir notas musicales, tienes que encontrar
una manera de conseguir alguna variedad en el sonido. Los “Power-tríos” se definen por su
tolerancia (y forma de dominar) los huecos en la mezcla en directo. Algunos hacen todo lo que
pueden para taparlos. Pero el estilo de Nirvana es aprovechar los “huecos” dejándolos que se
noten. Así que en lugar de esforzarse para hacer ruido todo el rato, arreglan las partes de la
canción de manera que se interpretan algunas sin los instrumentos tocando “al completo”.
Fíjate también que la voz de “Teen Speeret” es baja y apagada en la estrofa, pero más aguda y
chillona en el estribillo.
Incluso aunque no arregles así una canción en su totalidad, es una buena táctica de
introducción, como demuestra “Over The Hills And Far Away” de Led Zeppelin. Comienza con
partes estilo folk de guitarras de seis y doce cuerdas antes de estallar en un rock eléctrico con
cuatro acordes furiosamente acentuados por la batería, las guitarras eléctricas y el bajo. La
versión en estudio es buena, pero para ver el efecto en directo merece la pena ver la del DVD
“How The West Was Won”.
Unplugged / Plugged
Un arreglo “unplugged” es la presentación de una canción que se había editado anteriormente
con arreglos eléctricos usando en esta ocasión unos arreglos acústicos. Esto normalmente
conlleva reducir al mínimo las guitarras eléctricas, el bajo y la batería. Podría incluso significar
reducirlo todo a la voz y un solo instrumento. Si quieres aplicar este tratamiento a una de tus
canciones tienes que aislar los elementos musicales cruciales, en términos de melodía, acordes
y ritmo (lo más probable es que la letra permanezca igual). ¿Hasta qué punto necesitas pocos
instrumentos para hacer que la canción funcione?
El error de esta estrategia es copiar simplemente el tempo y la dinámica del original. Es mucho
mejor tomarlo como una oportunidad de hacer algo nuevo, a lo mejor convertir una canción
totalmente rockera en un blues o balada. A veces esto implica un cambio de género. La famosa
serie de la MTV de los 90 ofrece multitud de ejemplos de lo que se puede lograr. La serie
recibió el pistoletazo de salida tras la respuesta del público a la versión acústica de “Wanted
Dead Or Alive” de Bon Jovi en 1989. La versión acústica de “Layla” de Eric Clapton sustituía la
furia de la versión eléctrica con un ritmo “swing” y luctuoso. Neil Young convirtió “Like a
Hurricane” en una canción para órgano y armónica. Nirvana hizo versiones acústicas de
canciones grunge como “On A Plain”. Es una pena que Jimi Hendrix no nos diese versiones
acústicas de sus famosas canciones (imagina una versión acústica de “Purple Haze”). La
reciente edición del concierto de Bruce Springsteen en el Hammersmith Odeon de Londres en
1975 comienza con una versión a piano de “Thunder Road”, y también ha lanzado una
sorprendente re-interpretación blues de “Born In The USA” – casi tan auténtica como la
versión más popular.
Los arreglos “plugged” de una canción significan ir en la dirección contraria. Se coge algo
originalmente concebido como acústico y se convierte en eléctrico. La versión de los Byrds de
“Mr. Tambourine Man” de Bob Dylan, la versión de Hendrix de “All Along The Watchtower”, la
31
versión de Bruce Springsteen de su propia “Atlantic City” son buenos ejemplos. Esto a menudo
conlleva una subida del tempo y una verbalización más agresiva de la letra. Bob Dylan ha
hecho muchas versiones eléctricas de sus propias canciones.
32
CONFIGURACIONES DE GUITARRA ACÚSTICA
Primero, echemos un vistazo a las combinaciones de guitarra acústica que puedes usar para
una maqueta:
• Guitarra española de cuerdas de nylon, doblada.
• Guitarra española de cuerdas de nylon + guitarra acústica “folk” de cuerdas de acero.
• Una tercera guitarra española de cuerdas de nylon para hacer solos sobre una
española y una acústica de cuerdas de acero.
• Guitarra acústica de cuerdas de acero, doblada.
• Guitarra acústica con afinación estándar + guitarra acústica bajada de tono pero en
afinación estándar
• Guitarra acústica + guitarra acústica con cejilla.
• Guitarra acústica + guitarra acústica con afinación alterada o abierta.
• Guitarra acústica + guitarra acústica tocada con “slide” en afinación abierta o estándar
• Guitarra acústica + guitarra acústica de 12 cuerdas.
• Guitarra acústica de 12 cuerdas, doblada.
• Dos guitarras acústicas + guitarra acústica de 12 cuerdas.
33
• Hay guitarras de cuerdas de nylon con pastillas incorporadas apropiadas para grabar
sin micrófono o para interpretaciones en directo.
34
captar toda la resonancia del cuerpo. Después de todo, la razón para grabarla en una
pista es su sonido acústico, así que es mejor mantenerla sin adulterar.”
Si usas cuerdas de calibre fino, y tienes suficiente fuerza en los dedos, quizás puedas incluso
hacer solos “estirando las cuerdas” un poco.
Guitarra Estéreo
Si sólo tienes una guitarra y unas posibilidades de grabación limitadas, el truco para sacar más
partido es alguna forma de grabación estéreo. Esto quiere decir que el sonido de la guitarra
que estás tocando tu acompañamiento principal se divida de alguna manera o se clone en dos
partes separadas que suenen diferentes. A una de ellas se le aplicará algún tipo de efecto para
hacer que suene distinta a la otra, aunque en realidad provenga de la misma fuente. Aquí
tienes algunos consejos:
• Usa dos micrófonos distintos (no hace falta que ambos tengan una cualidad brillante),
enviando la señal de cada uno a una pista distinta.
• Si tienes una pastilla incorporada a la guitarra puedes enviar su señal a una pista
mientras que la otra se grabe a través del micrófono.
• Esta señal de la segunda pista se puede hacer pasar a través de una unidad de efectos
antes de llegar a la grabación (o añadir el efecto después como efecto de inserción de
canal).
• Una vez que ambas pistas están grabadas, puedes cambiar el sonido de una de ellas
mediante la ecualización, un pedal de chorus, o similar, ya sea durante el proceso de
mezcla, o como efecto de inserción, o volcando el resultado a otra pista distinta.
• Para diferenciar bien las guitarras, añádele a una un poco de eco (muy corto), o un
poco de distorsión.
• En la mezcla, sitúalas a izquierda y derecha con distintas cantidades de reverb, y
crearás la ilusión de dos guitarras sonando al mismo tiempo.
Fíjate que con esta técnica no puedes hacer que la guitarra del canal dercho toque un ritmo
distinto – siempre será igual que la del canal izquierdo, a menos que añadas una cantidad de
eco notable y ajustes las repeticiones de forma que vayan a tempo. Pero este tipo de sonido
“U2” puede no ajustarse bien a tu canción.
35
con acordes con cuerdas al aire. La segunda guitarra también puede duplicar el mismo tono
que la primera, pero también se pueden usar acordes más agudos. Cuando rasguees guitarras
rítmicas, asegúrate de que los patrones de rasgueo no son exactamente los mismos, de forma
que haya una sutil alternancia entre la del canal izquierdo y la del canal derecho.
Con una segunda guitarra, intenta arpegiar los acordes con una púa – esto da un “ritmo”
distinto, y la idea del arpegio puede sugerir a veces una frase melódica que podría en ese
momento hacerse sonar también por otros instrumentos. Entonces intenta arpegiar en un
tono más agudo. Las triadas sobre las tres cuerdas más agudas son muy buenas para este
propósito, o las triadas sobre las cuerdas segunda, tercera y cuarta.
36
Aunque usar distintas digitaciones de los acordes en guitarras con afinación estándar sólo
introduce unos ligeros incrementos de agudos en el tono, aún así merece la pena. El cambio de
cuerdas al aire a cuerdas “pulsadas” y de cuerdas más graves a más agudas, puede suponer
una diferencia importante (el uso de una cejilla física – no con el índice – para conseguir el
mismo efecto se describe más adelante).
37
y tiene los acordes de Mi, Fa#menor, Sol#menor, La, Si y Do#menor. La segunda está en La
menor y tiene La menor, Do, Re menor, Mi, Fa y Sol.
SECUENCIA DE ACORDES EN TONALIDAD MAYOR
Esta secuencia en tonalidad mayor se muestra usando los acordes completos y las triadas para
la segunda guitarra. Intenta tocarla arpegiando los acordes en una de las dos guitarras en lugar
de rasguear.
38
ESTUDIO DE CASOS CONCRETOS
Si este breve panorama de las triadas te abre el apetito por las mismas, escucha la
inquietante triada de si menor sobre el traste 14 que abre “Black Magic Woman” de
Fleetwood Mac, “Sparks” en el disco “The Who: Live At Leeds”, la intro de “Blowin’ Free” de
Wishbone Ash, “Arabian Knights” de Siouxsie And The Banshees y “Achilles Last Stand” de
Led Zeppelin.
El arpegio da interés melódico a lo que hubiera sido un acorde pero cumple la misma función
armónica. Cada arpegio, especialmente en un cambio de acordes, es una parte melódica “a la
espera”. Escucha esos cambios y oirás retazos de melodías – como un salto de intervalos – que
39
puede cederse para que lo toque otro instrumento. A veces un arpegio puede ser un riff “a la
espera”, como en el caso de “Ain’t Talkin’ ‘Bout Love” de Van Halen. También puede
reproducir parte de la melodía, como en el caso de “Is This It” de The Strokes.
Ten cuidado al grabar partes de acordes completos. La forma más sencilla es mezclar
rápidamente cuatro partes de guitarra tocando la progresión de acordes, rasgueando
aproximadamente el mismo ritmo. Si tienes en mente una producción épica esto puede estar
bien. Recuerdo que Peter Frampton me contó que se grabaron múltiples guitarras acústicas en
el álbum “All Things Must Pass” de George Harrison, donde había gran número de
instrumentos. Demasiadas partes de acordes completos pueden hacer que los arreglos
resulten poco interesantes y apelotonados, y hacerte perder la oportunidad de sacar más
partes melódicas, o “voces” en la música. Si usas más de un instrumentos de acordes
completos (varias guitarras o teclados):
• Ten en cuenta su tono con respecto de los otros.
• Intenta no duplicar demasiado los mismos tonos: Expande el sonido y busca que uno
de los instrumentos toque más agudo.
• Irse hacia los agudos es mucho mejor que irse hacia los grave. Los acordes por debajo
de los tonos de la guitarra suenan más “enmarañados” en la mezcla y se meten en el
terreno del bajo.
• Los acordes de tonos más agudos pueden hacerse sonar “etéreos” porque pueden
admitir mayor cantidad de reverb en la mezcla y así colocarse “en la distancia”.
• Elige para los acordes instrumentos que tengan timbres bien diferenciados: Por
ejemplo; uno limpio y uno distorsionado, uno suave y uno más “áspero”, etc.
• Usa un ritmo entrecortado en uno de los instrumentos que toquen los acordes en
lugar de un sonido continuo.
Los arpegios de guitarra en “This Charming Man” y “Wonderful Woman” de The Smiths
resultan en una contramelodía de la guitarra durante todo el tiempo. Cualquier armonía
rasgueada en las guitarras suelen colocarse “muy de fondo” en las mezclas.
¿PÚAS O DEDOS?
Cuando pienses en acordes o en arpegios, ten en cuenta el efecto que tu técnica de rasgueo
tiene sobre el sonido de tu guitarra.
Tocar con los dedos:
• Se adecua mejor a un material acústico más suave (el arpegiado rápido de los estilos
de country y bluegrass resulta una técnica más difícil para cantar a la vez que se toca, y
puede resultar una distracción).
• Se usa para arpegiar acordes.
• Funciona mejor con arreglos mínimos, pero puede quedar “sepultado” si el arreglo
tiene muchos instrumentos.
40
• Puede aproximarse a “tocar con los dedos” si usas la púa para tocar las notas graves y
tocas las cuerdas superiores con los dedos anular y corazón. Esto es útil para cambiar
de tocar con los dedos a tocar con púa, y a la inversa.
Elegir una púa dura o blanda al grabar una guitarra acústica tiene una gran importancia. Una
púa blanda produce un sonido percusivo que puede intensificarse mediante la ecualización si
es necesario. Puedes comprobarlo en la canción “Parachutes” de Coldplay. Cuando el resto de
los instrumentos estén sonando el sonido de las guitarras puede no distinguirse de los demás
instrumentos, pero el sonido de la púa sí. Otro ejemplo serían las guitarras a izquierda y
derecha en el tema “Suffer Little Children” de The Smiths.
RITMO PERCUSIVO
En las canciones de tempo rápido existe la posibilidad de que las guitarras generen un ritmo
percusivo. Esto viene bien cuando no tienes batería o percusión disponible. En general, el
rasgueo rápido da un efecto percusivo automáticamente, como en “Pinball Wizard” de The
Who o “Question” de The Moody Blues. Sin embargo, se pueden conseguir otros efectos
percusivos de muchas formas. Más concretamente, se pueden golpear las cuerdas contra los
trastes, por ejemplo, o golpear el cuerpo de la guitarra rítmicamente mientras se toca. El
patrón de rasgueo se ve marcado por los tiempos cuando se toca un acorde con las cuerdas
“apagadas”. Justo cuando la púa golpea las cuerdas hay un movimiento hacia abajo de la mano
que rasguea que golpea las cuerdas contra los trastes incluso aunque enmudezca las cuerdas.
Algunas tonalidades se adaptan mejor a unos instrumentos que a otros. Mi bemol no es una
buena tonalidad para la guitarra o el bajo, ya que tiene la nota más alta de tonalidad, 11
semitonos por encima de la cuerda “Mi” (siempre y cuando no bajes la afinación un semitono,
con lo cual queda resuelto el problema). Las tonalidades más eficaces para la guitarra son
aquellas que permiten acordes con cuerdas al aire en los rasgueos, porque incrementan la
sonoridad de los acordes. También lo son las tonalidades que te permitan usar menos acordes
con el índice como cejilla. Cuando cambias de acordes usando posturas con cuerdas al aire,
estas siguen vibrando en el momento del cambio, mientras que cambiar de un acorde con el
índice como cejilla a otro, el sonido se interrumpe cada vez que levantas los dedos para
moverlos.
La guitarra se adapta muy bien a las tonalidades mayores de Do, Sol, Re, La y Mi (y a sus
respectivas menores). Son las tonalidades que requieren usar menos acordes con el índice
como cejilla y que permiten que las cuerdas al aire den “más relleno”. Dado lo que ya hemos
41
dicho de la importancia de las cuerdas al aire, no debe resultar sorprendente saber que las
tonalidades favoritas de REM son probablemente Mi mayor, Re mayor y Mi menor, con Sol
Mayor, Do mayor y La mayor no muy a la zaga. La angustia de las canciones de Muse se
expresan en parte por su gusto por las tonalidades menores (Mi, Re y Sol menores parecen ser
sus favoritas). La mayoría de canciones del álbum de debut de Franz Ferdinand están en
tonalidades menores, lo cual resulta bastante sorprendente dada la cantidad de energía que
transmite.
Una cejilla permite al guitarrista reducir el número de acordes que debe tocar con el índice
atravesado en una canción. Imagina que tenemos que tocar una secuencia de acordes en la
tonalidad de Mi bemol menor – una tonalidad no muy cómoda para los guitarristas. Dejando a
un lado la posibilidad de bajar el tono de la guitarra (de lo cual hablaremos más tarde), la
42
opción de colocar una cejilla te permitiría ponerla en los trastes uno, seis o nueve para reducir
el número de acordes a tocar con el índice sobre los trastes. Se podría tocar entonces
cómodamente con los acordes de cuerdas al aire que normalmente pertenecen a Re menor, La
menor o Mi menor. La siguiente tabla te muestra los acordes que se pueden conseguir con las
ocho posturas básicas de cuerdas al aire que se usan en los tres primeros trastes, si colocamos
la cejilla en alguno de los siete primeros trastes de la guitarra:
POSICIONES DE LA CEJILLA:
[Sin A C D E G Am Dm Em
Cejilla]
Traste 1 Bb Db Eb F Ab Bbm Ebm Fm
Traste 2 B D E F# A Bm Em F#m
Traste 3 C Eb F G Bb Cm Fm Gm
Traste 4 C# E F# G# B C#m F#m G#m
Traste 5 D F G A C Dm Gm Am
Traste 6 D# F# G# A# C# D#m G#m A#m
Traste 7 E G A B D Em Am Bm
Esto quiere decir que cuando se graban múltiples guitarras para una canción, la cejilla no
solamente facilita poder tocar un segundo grupo de acordes más agudos que los de la primera
guitarra, sino que además se pueden usar menos posturas con el índice como cejilla para
incrementar la sonoridad. Imagínate una canción en Mi Mayor con acordes con cuerdas al aire.
La segunda guitarra podría tocar los mismos acordes usando las posturas de los acordes
abiertos de la tonalidad de Do Mayor con la cejilla colocada en el cuarto traste, o con los
acordes abiertos de la tonalidad de La Mayor si la cejilla se coloca en el séptimo traste.
(En la tabla siguiente los acordes en cursiva representan la postura de acorde que se usaría,
aunque el acorde que sonaría en realidad sería el que está en negrita en la parte superior de
cada columna).
Guitarra 1 Acordes abiertos E F#m G#m A B C#m
Guitarra 2 Cejilla traste 4 C Dm Em F G Am
Guitarra 3 Cejilla traste 7 A Bm C#m D E F#m
Para conseguir un mayor efecto de “duplicación”, pon una cejilla en el traste 12 y toca los
mismos acordes una octava completa más alta. La posibilidad de hacer esto dependerá de la
guitarra que se use, lo buena que sea su afinación por encima del traste 12, y la tonalidad en
que se toque, que determinará si puedes colocar los dedos sobre esos trastes tan estrechos. Si
no puedes lograr la cejilla sobre ese traste en una guitarra acústica, un buen sustituto puede
ser una eléctrica grabada limpia usando la pastilla que esté más cerca del puente.
Esta es también una forma de conseguir un sonido parecido al de una guitarra de doce cuerdas
si no dispones de una. Pero si quieres que la guitarra tocada con las cuerdas al aire y la guitarra
con la cejilla en el traste 12 suenen como un único instrumento, las partes rítmicas que toquen
deben ir muy parejas, y al mezclar deben colocarse en la misma posición estéreo. Sonará
mucho mejor si se ecualiza la guitarra de la cejilla en el traste 12 para reducirle las frecuencias
más graves.
43
Si una secuencia de acordes en Do Mayor se toca en una guitarra sobre los primeros trastes sin
ponerle cejilla, y sobre una segunda guitarra con la cejilla en el octavo traste usando las
posturas de los acordes de Mi Mayor, la sonoridad conseguida será muy rica. En la mezcla,
estas guitarras deberían situarse en posiciones opuestas izquierda y derecha de la imagen
estéreo.
Aún así, habrá una cierta cantidad de notas en común entre dos guitarras, incluso cuando la de
la cejilla la tenga colocada en trastes muy agudos. Pero esto no hace que el uso de la cejilla no
sea eficaz, ya que crea una mezcla de sonidos en cuerdas abiertas y pulsadas que afecta a la
sonoridad.
Por ejemplo, imagínate que compones una canción en Reb. Los acordes que más usarías
probablemente serían Db, Ebm, Fm, Gb, Ab y Bbm. Con una guitarra afinada de manera
estándar, una cejilla en el primer traste convertiría a estos en C, Dm, Em, F, G y Am – mucho
más fáciles de tocar. Pero otra forma de conseguirlo sería bajar la guitarra un semitono en su
afinación. Esto se emparejaría con una guitarra con afinación estándar y una cejilla en el sexto
traste – Si pusieras la cejilla sobre la guitarra bajada un semitono, iría sobre el séptimo (los
acordes en cursiva son las posturas que habría que tocar para que el acorde que sonara fuera
el que está en la parte superior, en negrilla).
Acordes que deben Db Ebm Fm Gb Ab Bbm
sonar
Afinación -1 Semitono D Em F#m G Am Bm
Afinación estándar, G Am Bm C D Em
con cejilla en traste 6
Ahora, probemos a bajar la afinación de la guitarra un tono completo y pasar a una tonalidad
menor. La canción está escrita en la tonalidad de Do Menor con los acordes de Cm, Eb, Fm,
Gm, Ab y Bb como acordes principales. Una cejilla en el tercer traste haría que se pudieran
tocar dichos acordes con las digitaciones de los acordes abiertos de Am, C, Dm, Em, F y G. Pero
bajar la afinación de la guitarra un tono completo le daría a la guitarra un sonido más
44
profundo. Eso podría emparejarse con una guitarra con afinación estándar con una cejilla en el
traste 8 (traste 10 si se lo pones a la guitarra que esté ya bajada un tono en su afinación).
Acordes que deben Cm Eb Fm Gm Ab Bb
sonar
Afinación -1 Tono Dm F Gm Am Bb C
Afinación estándar, Em G Am Bm C D
con cejilla en traste 8
Por supuesto que a veces puede ser complicado tener claro qué acorde estás tocando si usas
guitarras bajadas de tono, cejillas, y digitaciones que corresponden en realidad a tres
tonalidades distintas… casi mejor llevarlo todo bien apuntado.
Peter Frampton.
Las afinaciones alteradas vienen siendo cada vez más populares entre los guitarristas, aunque
“alteradas” no siempre quiere decir cambiar la relación de afinación de unas cuerdas con
otras. La afinación estándar EADGBE (Mi-La –Re-Sol-Si-Mi) puede bajarse un semitono o un
tono, como ya hemos visto. En particular, esto se aprovecha por la diferencia de sonoridad que
aporta a las cuerdas. Por otra parte, poner una guitarra en una afinación alterada es una forma
muy eficaz de hacer que suene distinta de otra parte de guitarra. Incluso el cambio de
afinación de una sola cuerda puede ser efectiva porque aumente el número de cuerdas que
suenan al aire en el acorde. Si la guitarra 1 se usa con una afinación estándar, las opciones para
la segunda guitarra son:
• La afinación de “Laúd”, tercera cuerda bajada a Fa#. Útil para canciones en Re Mayor y
Si Menor.
• Bajar la prima a Re. Bueno para canciones en Do Mayor, Sol Mayor, Re Mayor y La
Mayor, y La Menor, Mi Menor y Si Menor.
• Bajar la quinta cuerda a Sol. Bueno para canciones en Sol Mayor, sol Menor o Mi
menor.
• “Re caído”. Sexta cuerda bajada a Re. Bueno para canciones en Re Mayor o Re Menor.
45
• Se pueden conseguir acordes completos con un solo dedo sobre todas la cuerdas en
un solo traste (acordes mayores o menores según el tipo de afinación abierta).
• Posturas de acordes únicas.
• Oportunidad de combinar cuerdas al aire con escalas formando armonías (octavas,
terceras, sextas…)
• Se pueden conseguir buenos efectos de armónicos en todas las cuerdas.
• Son muy buenas para hacer arpegios, o para tocar con un “bottleneck” o slide.
46
a acostumbrarte a la afinación… la mayoría de afinaciones que uso no son ni menores ni
mayores. Si uso el Sol Abierto, o el Re Abierto, Una en La, o Do abierto, es sólo para tocar
canciones que están específicamente en una tonalidad mayor y encajan.”
47
ARREGLOS CON UNA GUITARRA DE DOCE CUERDAS
Una guitarra de doce cuerdas es un instrumento prodigioso, siempre y cuando te resulte
cómoda de tocar. La primera vez que rasgueas una guitarra de doce cuerdas es una
experiencia apasionante. Primero, la caja es mayor que la de una guitarra de seis cuerdas. En
segundo lugar, no parece haber espacio entre las cuerdas. La mano con la que pones los
acordes intenta encontrar los espacios entre la cuerdas sobre el mástil, y la mano con la que
rasgueas tienes la sensación de estar pasándola por las cuerdas de un piano. Los que arpegian
con los dedos notan esto mucho más, sobre todo por el desafío adicional de tocar dos cuerdas
al mismo tiempo. Pero la mayoría insisten, porque la guitarra acústica de 12 cuerdas tiene un
sonido trémulo con notas agudas donde normalmente no las oirías. Y como alguien cegado por
el sol, no podrás tocar una guitarra normal de seis cuerdas durante semanas porque te
parecerá poco interesante por comparación.
La idea de duplicar las cuerdas para sacar más sonido de un instrumento se remonta a siglos
atrás. De ahí a hacer que algunas de las cuerdas fueran una octava más alta que sus parejas
para aumentar el rango de tonos sólo hubo un pequeño paso.
La manera estándar de afinar una guitarra de doce cuerdas es hacer que las dos parejas de
cuerdas más agudas estén afinadas al unísono, y todas las demás parejas una cuerda una
octava más alta que la otra. Fíjate que en éstas la cuerda más aguda es la que está en la parte
superior en el sentido del rasgueo. La cuerda que da más problemas en la práctica es la octava
sobre el Sol. Si la guitarra tiene cuerdas de un calibre muy ligero, ésta será una cuerda de
calibre 0,08 afinada al Sol por encima del “Mi” de la prima. Una cuerda muy fina con una
tensión muy alta. Esta es la cuerda que se rompe con más facilidad. Algunos usuarios de
guitarras de doce cuerdas acaban hartándose y hacen con el sol lo mismo que con las dos
primeras cuerdas (esto es, poner dos iguales afinadas al unísono). Una alternativa es afinar
toda la guitarra de 12 cuerdas un semitono por debajo del tono estándar, y poner una cejilla
en el primer traste. Esto reduce la tensión sobre el mástil y la posibilidad de romper cuerdas.
• Utiliza una guitarra de 12 cuerdas para unos arreglos si quieres añadirle “textura” a la
guitarra sin “engrosarla”.
• Cuando toques una guitarra de 12 cuerdas, toca los pares de cuerdas de manera
uniforme, especialmente si usas una púa para hacer melodías o arpegios con los
dedos.
• Una cejilla en una guitarra de 12 cuerdas incrementa el número de notas agudas.
• El sonido de una guitarra de 12 cuerdas bajada de tono puede ser incluso mucho más
rico que en su afinación estándar.
• En el caso de canciones que imitan o evocan estilos de música no occidentales, una
guitarra de 12 cuerdas puede sonar exótica – como en el caso de “Calling To You” de
Robert Plant.
• Las guitarras de 12 cuerdas son estupendas para hacer arpegios, por sí solas o
doblando a una guitarra de seis cuerdas. Poner en una mezcla una guitarra de 12
cuerdas sonando limpia sobre guitarras muy graves y distorsionadas es como ver las
estrellas entre las nubes de una tormenta.
Entre las canciones que han usado guitarras de 12 cuerdas de manera prominente están
“Tangerine”, de Led Zeppelin, “Queen Bitch” y “Space Oddity” de David Bowie, “More Than A
48
Feeling” de Boston, “Hotel California” de The Eagles, la intro de “The Weight” de The Band, y
muchas canciones de los Smiths. Hay una secuencia memorable en la película “Jimi Hendrix”,
que se estrenó a principios de los 70, en la que Hendrix toca “Hear My Train a-Comin’” sobre
una guitarra de 12 cuerdas bajada de tono.
Afinación Nashville
Una forma poco convencional de usar una guitarra de 12 cuerdas es quitar la cuerda más grave
de cada par de octavas. Steve Craddock, de Ocean Colour Scene dice que la banda siente gran
aprecio por ella: “Usamos la afinación Nashville para algunas pistas, en la que se coge una
guitarra de 12 cuerdas y se le quitan las cuerdas normales a las octavas. Puedes oírla
claramente en “The Sun Goes On”. De hecho, la hemos usado en los últimos dos álbumes. Hay
una canción en “One For The Modern” llamada “Jane She Got Excavated”. La toque con una
eléctrica en afinación Nashville en la intro, así que la llevamos usando varios años. Tiene un
timbre y una duración de las notas muy diferente. Y no ocupa demasiado “espacio sonoro” en
la mezcla.
49
ESTUDIO DE CASOS CONCRETOS
El componente más importante del estilo de guitarra de Buck es su uso de las cuerdas al aire,
ya sea en acordes o en riff de dos o tres notas. Una de las cualidades distintivas de su guitarra
rítmica son las diferentes formas de acordes que usa. Muchos presentan combinaciones
inusuales de cuerdas abiertas con cuerdas pulsadas. A menudo, las cuerdas más agudas E y B
(Mi y Si) se dejan sonar constantemente como un zumbido. Buck dijo a la revista Guitar World
en 1996 “Siempre parece que uso acordes muy simples dejando sonar muchas cuerdas al aire”.
Mira los dos primeros acordes del cuadro presentado antes (Fmaj7#11 y F#m7add11). A
medida que se mueven estas posturas hacia la parte más aguda del mástil, resultan en
relaciones diferentes con las cuerdas E y B. Algunos de los acordes que resultan son lo
suficientemente bonitos como para dar forma a una canción. A medida que cambias de
acordes, escucha cómo las cuerdas al aire suenan entre los cambios. Los efectos de Chorus y
Delay resaltan dichas notas. En lo referente a la forma de tocar de Peter Buck con REM, se
pueden oír las siguientes características:
50
• El quinto traste da una nota dos octavas sobre la cuerda al aire.
• Los trastes 4 y 9 dan una nota dos octavas y una tercera mayor sobre la cuerda al aire.
Para conseguir estos armónicos cuando tienes una cejilla puesta sobre el mástil añade a los
números de la lista anterior el número del traste sobre el que está puesta la cejilla. En los
arreglos, los armónicos de guitarra:
• Consiguen sonidos más agudos y decorativos durante las partes instrumentales.
• Pueden ser parte de un riff.
• Pueden marcar la transición entre una sección y otra de la canción.
• Puede añadir ambiente a secciones de la canción con una textura más dispersa.
• Se ven fortalecidos cuando se graban en pistas múltiples, o si se le añaden efectos de
Chorus, Phaser, Eco (Delay) o Reverb.
• En una afinación estándar, los armónicos de las tres cuerdas más agudas, producen el
acorde de Mi Menor (Trastes 12 y 5), Si Menor (Traste 7) y Sol # Menor (trastes 4 o 9).
• En afinación estándar, los armónicos de las cuerdas segunda, tercera y cuarta
producen el acorde de Sol Mayor (Trastes 12 y 5), Re Mayor (Traste Séptima) y Si
Mayor (trastes 4 o 9).
Hay armónicos muy destacados en la intro del tema “Prove It” de Television, en “Feeling
Gravity’s Pull” de REM, en la intro de “Dazed and Confused” de Led Zeppelin (a través de un
pedal de Wah-Wah), en “Pride – In The Name Of Love” de U2, y “Wild Horses” de The Rolling
Stones.
51
Springsteen. “Please Please Please Let Me Get What I Want” de The Smiths tiene una coda de
mandolina.
El Ukelele, muy apreciado por George Harrison, evoca al intérprete de los años 30 George
Formby, y al cantante de los 60 Tiny Tim. Tiene un carácter irreverente e infantil, nada
pretencioso, y al igual que la mandolina sus notas son muy cortas, por lo que hay que
rasguearlo continuamente. Puede escucharse cómo añade un toque de ligereza en “Free As A
Bird” de The Beatles, en “Good Company” de Queen y en “Blue, Red and Grey” de The Who.
Profundizando más, instrumentos como la Balalaika y el Bouzouki inmediatamente nos
sugieren Grecia, Europa Oriental y Rusia. Parece ser que Peter Buck compuso “Monty Got A
Raw Deal” de REM con un bouzouki a eso de las tres de la mañana en una habitación de hotel
en Nueva Orleans. También está el Sitar. (También de cuerdas, pero con trastes no
convencionales, que a mediados de los 60 vino a simbolizar la llamada de la espiritualidad
hindú. El hecho de que Harrison aprendiese a tocarlo llevó a que apareciese como instrumento
exótico en “Norwegian Wood”, “Love You To” y “Within You Without You”, así como de fondo
en “Lucy In The Sky With Diamonds” y “Getting Better”. En “Paper Sun” de Traffic se puede
escuchar un sitar colocado en los canales izquierdo y derecho hacia el final de la canción.
También se oye en “Paint It Black” de The Rolling Stones.
La Guitarra Eléctrica Sitar Coral apareció como sustituto del Sitar y se puede oír en muchas
grabaciones de los sesenta con su característico “twang” nasal. Aún se puede escuchar en
arreglos que evocan ese período. Puedes escuchar una guitarra eléctrica sitar coral en “Behind
The Sun” de Red Hot Chili Peppers, “Luna” de The Smashing Pumpkins, como instrumento
solista en la intro de “No Matter What Sign You Are” de The Supremes, y de fondo en la mezcla
de “Bitter Sweet Symphony” de The Verve, y en “One Way Ticket” de The Darkness.
Una vez repasado el papel de la guitarra acústica en unos arreglos, y una cierta variedad de
técnicas para usarla, es hora de hacer lo mismo con la guitarra eléctrica.
52
• Guitarra eléctrica con pastillas de doble bobinado con una guitarra eléctrica con
pastillas de bobinado simple o mini-humbucker.
• Guitarra eléctrica tocando intervalos de quinta limpios o distorsionados bajo un fondo
de guitarras acústicas.
• Una guitarra eléctrica junto a una acústica de doce cuerdas.
• Guitarras eléctricas “gemelas” (tocando dos “voces” de una melodía armonizada,
como en muchos temas de Iron Maiden)
• Una guitarra eléctrica con afinación estándar junto a una bajada de tono.
• Una guitarra eléctrica con afinación estándar junto a una con cejilla.
• Una guitarra eléctrica con afinación estándar junto a una eléctrica en afinación abierta
o alterada.
Earl Stick, explicando cómo combinaba sus guitarras con las de Carlos Alomar en
“Station To Station” de David Bowie.
Esta es la combinación más popular de sonidos de guitarra eléctrica. En este caso de puedes
dar el gustazo de elegir lo que quieras en lo que respecta a sonido o tono de la guitarra. Una
Stratocaster con tres pastillas simples te da cinco posiciones o tonos distintos con su selector, y
estos se pueden modificar aún más con los controles de tono. Una Les Paul de doble bobinado
te proporciona tres tonos con su selector, y también se puede modificar con sus controles.
Recuerda que toda una generación de guitarristas en los 60 y los 70 estaban obsesionados con
53
el tono suave y ligeramente distorsionado que Eric Clapton sacaba de la pastilla más cercana al
mástil en canciones de Cream como “Sunshine Of Your Love” o “SWLABR”. Siguiendo sus pasos
vino Mick Ronson, que también favorecía el mismo tipo de tono con “overdrive”, tal como
puede oírse en álbumes de Bowie como “The Man Who Sold The World” (1970), “Ziggy
Stardust” (1972) y “Aladdin Sane” (1973).
Incluso con sólo dos guitarras eléctricas se pueden conseguir muchos sonidos distintos –
incluso sin tomar en consideración las unidades de efectos, niveles de distorsión,
amplificadores o modelado de amplificadores (los modernos efectos que imitan distintos tipos
de amplificador), grabar con micrófno o directamente a través de la mesa, etc… Considera
también la posibilidad de grabar con marcas y modelos de guitarras poco habituales. El tono
distintivo de la guitarra de Elvis Costello en una canción como “Watching The Detectives” debe
mucho a su Fender Jaguar, y piensa también en el sonido metálico de los solos de la Fender
Broadcaster de Bruce Springsteen, o la Gibson Les Paul Junior distorsionada de Leslie West en
la banda Mountain, y otros tonos de guitarra muy característicos de guitarras fabricadas por
Gretsh, Danelectro y Rickenbacker.
Muchas de las normas sobre las cejillas y las afinaciones alteradas que se explicaron en la
sección sobre las guitarras acústicas se aplican igualmente a las guitarras eléctricas. Hay más
opciones en el tema de las afinaciones porque en las eléctricas se pueden alterar las
afinaciones mucho más de lo que sería recomendable para el mástil de una guitarra acústica.
Líneas de refuerzo
Una parte de guitarra eléctrica no tiene porque consistir en “acordes”. Un uso muy
característico de la guitarra eléctrica en unos arreglos es no proporcionar armonía, sino
introducir o enfatizar líneas melódicas de notas individuales. En canciones como “Help” de The
Beatles, “Metal Guru” de T-Rex, “John, I’m Only Dancing” de David Bowie, “I Am The Mob” de
Catatonia, o “In The Lap Of The Gods” de Queen, algunas de las partes de guitarra son frases
de notas sencillas que acentúan la nota base de los acordes. La guitarra eléctrica tiene una
presencia tan fuerte que hasta notas sencillas pueden sonar muy “llenas”. En canciones de
Queen como “Bohemian Rhapsody” no se necesitan potentes acordes de guitarra porque eso
es lo que proporciona la parte de piano. Como el piano abarca un amplio margen de notas
musicales, desde las graves del bajo, resulta muy fácil que la guitarra suene “redundante” si se
tocase como se haría en unos arreglos hechos solo para guitarras. Esto fue una decisión
importante que Queen tuvo que tomar a la hora de sacar mayor partido a sus posibilidades
instrumentales. Así que nunca subestimes el poder de una frase de guitarra eléctrica de notas
sencillas graves, como ilustra la transición al final de “Live Forever” de Oasis, al entrar en el
solo de guitarra en sí, donde toca la frase de tres notas “Do-Si-La” con auténtica fuerza
dramática.
54
Tocar arpegios con guitarra eléctrica
La duración de las notas de la guitarra eléctrica, combinada con efectos de sonido como eco
(delay) o Chorus, hace que arpegiar los acordes suene mucho más efectivo que en la acústica.
Tocarlos sin distorsión, ese tipo de arpegios es típicos del estilo “Jangle” que se escucha en
grupos como The Smiths o los primeros álbumes de REM. Recuerda que un arpegio es una
melodía en ciernes. Debes estar siempre dispuesto a aprovechar cualquier idea melódica que
surja de arpegiar una secuencia de acordes. En “Man In The Corner Shop” de The Jam, la
guitarra arpegia los acordes y toca parte de la melodía vocal. Esta técnica proporciona un
contraste muy fácil de lograr con otras secciones de la canción en las que los acordes se
rasgueen. “Fat Lip” de Sum 41 muestra un buen ejemplo de esto tras el segundo estribillo.
“It’s Friday, I’m In Love” de The Cure tiene guitarras acústicas que aportan la armonía básica,
pero muy al fondo en la mezcla, de forma que eres más consciente de su rasgueo que de las
notas. Las guitarras eléctricas arpegian por encima a un volumen más alto. John McGeoch
convirtió una secuencia de acordes arpegiados en el gancho de “Spellbound (ju-ju)” de Siouxsie
And The Banshees, y lo mismo se consigue en la intro de “There She Goes” de The LA’s. Las
guitarras eléctricas arpegian los acordes en las estrofas de “Thunder Road” de Bruce
Springsteen. Al tener las notas mayor duración, puedes elegir patrones de arpegio que toquen
las notas con menos frecuencia.
55
aprovechar la tecnología de los transistores para empaquetarlo todo en un pequeño aparato
llamado “Compressor / Sustainer”. La compresión aumenta el nivel de la señal en una
proporción determinada a medida que el sonido de la nota se va desvaneciendo. Los
intérpretes eléctricos pueden conseguir una duración adicional con los pedales de distorsión.
Muchos programas de una unidad de efectos como la famosa “VG8” de Roland logran unos
efectos de “sustain” muy prolongados, imitando instrumentos de arco. Los acordes de guitara
sintetizados logran una duración muy eficaz en un tema de The Police como “Secret Journey”.
Una guitarra acústica se rasguea durante una progresión de acordes para mantener la armonía
a un cierto volumen. Si una guitarra tiene una duración prolongada de las notas, no tienes por
qué seguir rasgueando, puedes tocar un acorde y dejar que suene. Esta es una técnica que
usarás más probablemente con una guitarra eléctrica que con una acústica. Esto quiere decir
que el ataque percusivo de las notas no tiene por qué meterse por medio de la voz. Deja que
los acordes se mantengan. Esto funciona muy bien con dos guitarras eléctricas, donde una toca
acordes sostenidos y la otra rasguea, como en las estrofas de “The Boys Are Back In Town” de
Thin Lizzy, o sobre una acústica rasgueada, donde el contraste en el ritmo se acentúa por la
diferencia de sonido de las guitarras. En “Guiding Light” de Television, una guitarra en el canal
izquierdo toca arpegios, la de la derecha toca acordes recortados y acentuados en los tiempos
de negra dos y cuatro – no hay acordes prolongados en la primera parte de la estrofa. Puedes
escuchar técnicas similares en “Is This It” de The Strokes. Escucha la forma en que las guitarras
rítmicas se combinan en “King Of The Mountain” de Kate Bush.
Una técnica muy popular de guitarra eléctrica rítmica es mantener un acorde tocado con el
índice usado como cejilla y tocar sólo las cuerdas más graves ligeramente enmudecidas. Esto
se puede hacer durante una estrofa, y luego para el estribillo eliminar el enmudecimiento y
abrir el campo sonoro con acordes completamente resonantes con todas las cuerdas. Otra
técnica muy favorecida en el Soul y el Rhythm & Blues es tocar el acorde en posturas muy
agudas sobre el mástil con un tono cortante en los tiempos dos y cuatro (o similares) del
compás. Se puede escuchar esto en “Visions Of Johanna” de Bob Dylan. Estos acordes no
tienen “sustain”, sino que están más pensados para formar parte de la sección rítmica que de
la armonía. De esto podemos deducir lo siguiente:
• Cuanto más corta sea la duración de un acorde, se reduce más su valor armónico y se
aumenta más su valor rítmico.
• Cuanto más larga sea la duración de un acorde, se aumenta más su valor armónico y se
reduce su valor rítmico.
56
que los matices son más audibles – Incluso el tono de una única nota subida de tono puede
sonar diferente si se toca con los dedos en lugar de con una púa. Se puede oir esto en las
pistas del CD 31-32.
57
Las guitarras eléctricas de doce cuerdas:
• Te dan una versión eléctrica de la cualidad sonora tremulante de la guitarra acústica
de doce cuerdas.
• Amplificadas, pueden generar un extraordinario “muro de sonido” si se toca con
acordes rasgueados.
• Se suele grabar limpia, más que distorsionada. Los efectos como la distorsión, el
chorus o el flanger deben usarse suavemente, o el sonido resultará “emborronado”.
• Produce su propio efecto de “chorus” al ser bastante complicada de afinar. Una ligera
desafinación crea el efecto para el cual se creó el “chorus”.
• Puede sonar estupendamente limpia y con mucha reverb. Si la parte con efecto de la
señal es mucho mayor que la limpia, puedes conseguir unos etéreos sonidos de
guitarra. Escucha la contribución de la guitarra de doce cuerdas de David Mason en
“All Along The Watchtower” de Jimi Hendrix. Rasguear partes con varias cuerdas al
aire de esta forma puede enfatizar los tonos más altos de las cuerdas.
La manera clásica de tocar la eléctrica de 12 cuerdas es hacer arpegios rápidos – el estilo que
Roger McGuinn usaba en The Byrds (en temas como “Turn, Turn, Turn”), y como Peter Buck
mostraba en el REM de los años en la compañía “IRS”. Esto permite que se aprecie al máximo
la cualidad de las cuerdas emparejadas por octavas. Es bastante raro que alguien intente tocar
solos de guitarra en una eléctrica de 12 cuerdas, y ciertamente el “estirado” de las cuerdas
para lograr subidas y bajadas de tono de las notas no es una opción más allá de un semitono.
McGuinn logró un solo memorable en “Eight Miles High” de The Byrds, emulando las oleadas
sonoras del saxofón de John Coltrane.
La eléctrica de 12 cuerdas se presta a tocar frases melódicas (por supuesto, en octavas) como
las que abren “Mr Tambourine Man” de The Byrds. Y riffs “Heavy” de notas sencillas en las
cuerdas más graves obtienen una duplicación instantánea en octavas, como en “Living Loving
Maid” de Led Zeppelin. Esto tiene un efecto muy interesante en los “Power Chords” (acordes
de quinta).
Las tres cuerdas más graves por sí solas pueden generar un acorde equivalente al de las seis
cuerdas de una guitarra normal. Esto quiere decir que las posturas de triadas en esas cuerdas
son equivalentes a acordes completos en una guitarra de seis cuerdas.
Por ejemplo: Pon un “Do” en el tercer traste de la quinta cuerda, un “Mi bemol” en el primer
traste de la cuarta cuerda, y toca la cuerda de “Sol” al aire. Esto te da una triada de Do Menor.
En una guitarra de 12 cuerdas produce el equivalente de tocar un acorde de Do Menor con el
índice como cejilla puesto sobre el tercer traste. Del movimiento de estas triadas pueden salir
distintas progresiones armónicas e ideas de lo que se podría lograr normalmente en una
guitarra de seis cuerdas.
Las guitarras eléctricas de 12 cuerdas han adornado canciones como “Any Time At All” y “You
Can’t Do That” de The Beatles, muchas de The Byrds, y la versión en directo de “The Song
Remains The Same” de Led Zeppelin. “In My Own Time” de Family tiene una “intro” bastante
restringida de acordes discordantes tocados sobre una guitarra eléctrica de 12 cuerdas que
hace eco en el canal izquierdo.
58
GUITARRAS SOLISTAS GEMELAS
Durante los primeros diez años desde su invención, los grupos con dos guitarras tenían la
tendencia a repartirse las partes entre guitarra rítmica y guitarra solista. Una de las guitarras
ponía los acordes si la otra tocaba una melodía (como en el caso de The Shadows), o cuando
hacía un solo improvisado. El concepto de las solistas gemelas nació cuando alguien se dio
cuenta de que ambas guitarras podían tocar una melodía sobre el bajo, con los acordes
simplemente “sugeridos”. ¿Cómo? Muy sencillo. Con sólo tres notas se consigue una triada
completa (un acorde). Si el bajo toca la nota base de la triada y las guitarras tocan la tercera y
la quinta de los acordes… ¡presto! Un acorde completo. En unos arreglos, las guitarras solistas
gemelas ofrecen las siguientes posibilidades:
Los intervalos clave para las solistas gemelas son las terceras, sextas o cualquiera de las dos
más una octava, u octavas. Las terceras y las sextas serán una mezcla de intervalos mayores y
menores, porque una escala armonizada conlleva ambos de manera natural. Aquí tienes
algunos ejemplos en Do Mayor:
Do Mayor en terceras:
E F G A B C D
C D E F G A B
Do Mayor en sextas:
A B C D E F G
C D E F G A B
La Menor en terceras:
C D E F G A B
A B C D E F G
La Menor en sextas:
F G A B C D E
A B C D E F G
59
ESTUDIO DE CASOS CONCRETOS
THIN LIZZY
Thin Lizzy salieron de Irlanda a principios de los 70, un trío liderado por un bajista que
cantaba, con dos singles de éxito: “Whiskey In The Jar” y “The Rocker”. Con dos guitarristas
distintos, “The Boys Are Back In Town” en 1976 les volvió a llevar de vuelta a las listas de
éxitos, y durante un tiempo fueron unos atractivos cabeza de cartel. Una canción típica de
Thin Lizzy tenía unos arreglos de manera que los guitarristas tocaban intervalos de quinta
(Power Chords) y riffs de notas individuales al unísono o a distintas octavas durante las
estrofas y los estribillos. Luego había “enlaces” donde las guitarras se repartían en frases
paralelas de solos armonizados. Tocando a un volumen muy alto esto producía sonido
suficiente y resultaba bastante impactante. Esto lo puedes escuchar mejor en cualquier
recopilatorio que incluya temas como “Waiting For An Alibi”, y “Don’t Believe A Word”, o en
el directo “Live And Dangerous” (1978), aunque las menos conocidas “Wild One” o “Soldier
Of Fortune” suenan impresionantemente bien en las capas de guitarras solistas.
Thin Lizzy no fueron la primera banda en explorar las posibilidades de los solos gemelos. The
Yardbirds, The Beatles (“And Your Bird Can Sing”), “Then Play On” de Fleetwood Mac y
Wishbone Ash , todos han explorado este estilo. En los años 70, “Hotel California” de The
Eagles usaba solos de guitarras gemelas para establecer la armonía durante la estrofa antes
de la “coda” cuidadosamente orquestada. Se podría quitar toda la armonía de las guitarras
acústicas y la armonía seguiría estando clara. La armonía en las estrofas de “Ten Years Gone”
de Led Zeppelin la llevan melodías de guitarras solistas muy bien orquestadas. Brian May de
Queen ha llenado muchas pistas con múltiples guitarras solistas. Temas como “More Than A
Feeling” de Boston y “See No Evil” de Television tienen ambos guitarras solistas gemelas, a
pesar de el hecho de que ambas bandas pertenecen a géneros de rock distintos. Más
recientemente, ha sido una característica de álbumes del grupo The Darkness.
60
Coldplay usa afinaciones alteradas en “Yellow” (EABGBD#) y “Trouble” (EADGBD). Billy Corgan
de los Smashing Pumpkins ha usado afinaciones estándar bajadas un semitono, o Re caído,
como en “Silverfuck”, “Hummer” y “Jellybelly”. “Sweet Sweet” es una sencilla y bonita balada
con la afinación EGDGBE, otras variantes de afinaciones incluyen EbAbDbGBbEb para “In the
Arms Of Sleep” y EbAbDbGbAbEb para “Farewell And Goodnight”, ambas del álbum “Mellon
Collie And The Infinite Sadness”.
Aquí tienes algunas de las afinaciones alteradas adecuadas para guitarra eléctrica y consejos
sobre cómo usarlas en arreglos:
• Dado que dan más sonoridad que la afinación estándar, las afinaciones alteradas
ocupan mucha mayor parte del espacio auditivo en unos arreglos, especialmente si
están distorsionadas. Por lo tanto, una canción así puede que no necesite muchas
partes de guitarra.
• Bajar un tono o un semitono la afinación estándar puede ayudar al vocalista a alcanzar
ciertos tonos.
• Bajar la afinación también reduce la tensión en las cuerdas, haciendo que sea más fácil
estirar las cuerdas para hacer “bendings” (variaciones de tono), e incluso hacerlas más
amplias que en una guitarra con afinación estándar.
• Las cuerdas graves bajadas de tono se prestan a riffs “heavy”. Tommy Iommi fue un
pionero de la bajada de afinación. En el tercer álbum de los Sabbath “Master Of
Reality” sucumbió a la diabólica atracción de la afinación de Re bemol Mayor bajando
un tono y medio en “Children Of The Grave”, “Into The Void” y “Lord Of This World”, y
más tarde volvió a hacer lo mismo en “Supernaut”, “Cornucopia” “Snowblind”,
“Sabbath Bloody Sabbath”, “A National Acrobat” y “Killing Yourself To Live” (Aunque la
tonalidad central en ésta es de Sol bemol mayor).
• La afinación de Re caído convierte las tres cuerdas más graves en un “Power Chord”
que se puede tocar con un dedo.
• Las afinaciones de La Abierto (EAEAC#E) y Mi Abierto (EBEG#BE) son populares en las
guitarras eléctricas, especialmente para tocar blues con slide / bottleneck.
Al igual que con las afinaciones alteradas de guitarras acústicas, ten en cuenta cómo te las
apañarás para tocar canciones escritas con ellas en directo.
INTERPRETACIÓN DE PARTES
“Tuvimos un productor muy bueno desde el segundo álbum en adelante, Chris
Thomas, que había trabajado con The Beatles, venía de hacer Dark Side Of The Moon, y
posteriormente trabajó con los Sex Pistols. Aprendí muchísimo de él sobre la
interpretación de partes en las grabaciones. Con Chris la cosa era: “Busca el hueco, no
toques sobre la voz, menos es más”. Aprendías a colocar las cosas – al igual que todo ese
estupendo material de la Motown tiene una increíble textura y colocación. Todas las
partes se unen para formar algo más grande. Todo encaja.”
61
esta interpretación en particular y haga más de lo que se necesita. Pero lo que haría muy
interesante una parte instrumental, puede resultar un absoluto lío a la hora de mezclarlo todo.
Aquí es donde entra en juego la imaginación y el autocontrol. A los 18 años Billy Corgan de los
Smashing Pumpkins se dio cuenta de que lo importante era centrarse en las canciones en sí, y
no en la forma de tocar la guitarra. Como contó en la revista Guitar World: “Tocar la guitarra,
en y por sí solo, no tiene realmente demasiada importancia. Pero tocar la guitarra en el
contexto de una música estupenda y unas canciones estupendas es algo cojonudo”.
Tienes que hacer que tu oído se centre en la imagen auditiva general, en lo que será el efecto
final de los arreglos. Resístete a la tentación de añadir demasiados detalles a una parte de
guitarra. Si lo haces en todas, habrá muchos detalles sonando al mismo tiempo y la música
sonará congestionada. Esto se aplica a las notas adicionales, rellenos y patrones rítmicos.
Un ejemplo de interpretación de partes con habilidad sería la técnica rítmica de poner un
acorde en staccato (nota de muy corta duración) en los tiempos dos y cuatro a tiempo con la
caja. Esto se puede oír en muchos temas de la Motown, como en “Gotta See Jane” de R. Dean
Taylor y “It’s a Man’s Man’s Man’s World” de James Brown. Una versión sincopada de la
misma idea de guitarra se puede oír en “Sonnet” de The Verve y “The Universal”, de Blur,
ambas evocando un sonido de pop de los 60.
A menudo la interpretación de partes requiere que hagas muy poco y te centres en
mantenerlo así. En “See No Evil” de Television la guitarra en el canal izquierdo de la mezcla
toca solamente un acorde durante la intro; las partes más interesantes, el solo de guitarras
gemelas y las figuras arpegiadas se oyen en el canal derecho. De manera similar, en la intro de
“Badge” de Cream, Eric Clapton sólo toca una guitarra enmudecida y percusiva, permitiendo
que la melodía de bajo de Jack Bruce tome el centro de la escena.
RELLENOS DE GUITARRA
“Steve Cropper es probablemente mi guitarrista favorito de todos los tiempos. No se
te viene a la cabeza ninguna vez en la que se haya arrancado con un solo impresionante,
pero toca perfectamente.”
Peter Buck
62
En el extremo opuesto, a finales de los 60, el papel destacado del guitarrista virtuoso y la
improvisación hacía que a los guitarristas se les permitiera tocar líneas solistas durante todo
una canción – tal y como puedes oír en canciones de Jefferson Airplane o Crosby, Stills, Nash
and Young. Esto puede distraer al oyente de la melodía de la voz, y puede reducir el efecto
impactante del solo principal y eliminar parcialmente la diferenciación entre los arreglos de las
distintas secciones de la canción.
ARREGLOS DE UN “RIFF”
Un “riff” es una breve frase musical (de 1 a 4 compases de duración) que se presenta de
manera prominente en una canción y se convierte en un punto significativo de interés. En
muchos temas de rock en riff de guitarra es un “gancho” tan importante como la melodía del
estribillo. Puede sustituir a los acordes completamente (piensa en “Whole Lotta Love” de Led
Zeppelin). En los temas de Rock concentra toda la energía de la canción. Muchos riffs se tocan
en los tonos más graves de la guitarra, aunque ha habido famosos riffs tocados en las cuerdas
más agudas (piensa en “School’s Out” de Alice Cooper, o en “With Or Without You” de U2.
Los riffs son populares porque son cortos, repetitivos, y se quedan en la mente. A los músicos
les gustan porque una vez que tienes un riff, toda la banda puede unirse e instantáneamente
tienes una sensación de unidad musical. La guitarra toca un riff en unísono con el bajo, y luego
se separa para hacer el solo mientras que el bajo sigue con el riff.
Cuando te pongas a componer riffs, considera la fórmula M-A-R (Melodía, armonía, ritmo). Ya
sea en guitarra o en teclados, un riff tiene:
• Un elemento armónico (qué acordes se sugieren – si los hay).
• Un elemento melódico (qué intervalos se usan).
• Un elemento rítmico (cómo encaja con la batería).
Por considerar estos en orden, los riffs son normalmente en notas sencillas, cuartas, quintas u
octavas. Esto se puede combinar de cualquier manera. El riff del puente en “Good Times Bad
Times” de Led Zeppelin, por ejemplo, combina cuartas y quintas. “Smoke On The Water” de
Deep Purple, sólo usa cuartas. El riff de “The Riverboat Song” de Ocean Colour Scene es de
notas sencillas. El riff de “Sunshine Of Your Love” es una combinación de acordes con un riff
tipo escala. Si se tocan acordes completos con un ritmo con suficiente pegada, también
pueden constituir un riff, como el estribillo de “More Than A Feeling” de Boston, “I Can’t
Explain” y “Substitute” de The Who, e “In The City” de The Jam. “Achilles Last Stand” de Led
Zeppelin combina triadas con notas sencillas en su riff principal.
Los riffs también se pueden construir a partir de una escala – normalmente en las pentatónicas
mayores y menores de rock, y si te quieres poner muy insinuante, usando las escalas de blues y
añadiendo notas cromáticas extra. El puente de “Presence Of The Lord” de Blind Faith se basa
en la escala pentatónica menor. Franz Ferdinand usan una textura de arreglos en la que
melodías de notas sencillas en las guitarras se unen al bajo para sugerir acordes completos,
como en “Take Me Out”. Esto recuerda al mismo efecto en “Cascade” de Siouxsie And The
Banshees del álbum “A Kiss In The Dreamhouse”, y se pueden oir figuras similares en los
primeros temas de The Cure.
Rítmicamente, los mejores riffs se doblan con el bajo y sus patrones rítmicos coinciden con lo
que la batería está haciendo. El truco de calidad es dejar en un espacio donde suene la caja y
63
tocar alrededor de él. Es por ello que los mejores riff que compondrás irán acompañados por
un batería, o por una caja de ritmos. Escuchar un ritmo es la mejor manera de hacer saltar la
chispa de un buen “riff” con pegada.
Cuando tienes que hacer arreglos para un riff, tocarlo en guitarra acústica es una buena
manera y efectiva de introducirlo en una canción, reservando las eléctricas para introducirlas
más tarde. El riff de la estrofa de “Paranoid Android” de Radiohead se oye inicialmente en
guitarra acústica. Otro enfoque es arreglar un riff para que se escuche tanto con guitarra
limpia como con guitarra distorsionada. Aquí tienes algunas posibilidades de cómo arreglar un
riff para grabación en múltiples pistas:
• Guitarra eléctrica en estéreo + Bajo una octava por debajo.
• Dos eléctricas tocando al unísono, en posiciones izquierda y derecha.
• Dos guitarras eléctricas tocando en un intervalo de octava.
• Segunda o tercera guitarra eléctrica tocando una tercera por encima (riff armonizado).
• Segunda o tercera guitarra eléctrica tocando una décima – una octava + una tercera
por encima (riff armonizado).
Los riffs también se pueden transponer, de forma que se pueda empezar en una nota diferente
pero mantener el mismo esquema de tonos y el mismo ritmo. Se puede oir esto en “Cheating
On You” de Franz Ferdinand en el minuto y segundo 1:57, donde el riff principal se transpone
para subirlo dos tonos, o en el puente de “In From The Storm” de Jimi Hendrix, donde el riff en
escala se transpone de La a Si y luego a Do.
Merece la pena escuchar “The Wanton Song” de Led Zeppelin para experimentar la potencia
de un riff bien encajado en tiempo doblándose cuando la segunda guitarra entra al final del
solo.
El riff de guitarra de Layla de Eric Clapton debe parte de su fuerza al hecho de que se oye en
tres octavas distintas: grave, media y aguda. Ese riff es interesante también porque aunque la
primera frase de siete notas sea la misma en todas las partes, la segunda frase de cinco notas
es en realidad tres partes distintas: La más aguda se toca con notas moduladas de tono
(bending), la media es una contramelodía, y la guitarra más grave toca quintas.
También está el enfoque de elaborar los arreglos de manera que haya un riff que alterne con la
melodía vocal, como en “Love Like A Man” de Ten Years After, “Oh Well” de Fleetwood Mac,
“Black Dog” de Led Zeppelin y “Automatic Blues” de The Cult.
SOLOS DE GUITARRA
“No soy un guitarrista muy técnico. Voy de lo que me viene mejor en cada momento,
el ataque y la actitud. No me siento en mi casa a aprender a tocar escalas e intentar
hacerlo lo más rápido posible. Sólo me importa la emoción que sale de todo ello,
supongo.”
“Escribir solos me resulta muy aburrido. Para el solo de “Save Me, I’m Yours” probé
miles de cosas. Probé con un wah-wah, con terceras y quintas, con un “slide” y
finalmente me quedé con ese efecto de delay repetitivo. Lo pusimos en Pro Tools e
64
hicimos que saltase desde todas la direcciones. Se adapta al tempo de la canción de
forma que no te choca. A veces hay que pensar estas cosas. La gente asume que siempre
te las sacas de la manga.”
Si vas a hacer arreglos para grabar una canción de rock, lo más probable es que se te ocurra
meterle un solo de guitarra. Aquí tienes algunas cosas importantes a tener en cuenta:
• ¿Le viene bien un solo de guitarra a la canción? ¿Sería mejor que el solo lo tocase otro
instrumento? ¿Podrían hacer dos instrumentos el mismo solo, o repartírselo entre
ellos?
• ¿Qué puede aportar el solo al significado de la letra o a la emoción que transmite la
canción? ¿Tiene otro sentido que “Escucha cómo toco este solo, más rápido que el
anterior”?
• ¿Qué clase de sonido necesita la guitarra para el solo?
• ¿Puede el solo desarrollarse a partir de una idea musical ya escuchada en la canción?
El solo de “Empty At The End” de Electric Soft Parade comienza con parte de la
melodía de la estrofa.
• ¿Cómo conecta con las secciones inmediatamente anterior y posterior?
• ¿Sería apropiado para tu canción tener un solo que sea “Anti-solo”, como el de “Smells
Like Teen Spirit?”. En esa canción se evitan los clichés preestablecidos de la guitarra
rock, y dejando claro que la técnica no le resulta importante, el solo no hace más que
reproducir la melodía de la estrofa, con algunas notas moduladas. Después del “Speed
Metal” de los 80, era una manera del “Grunge” de decir: “No se tocar rápido y me da
igual”.
En un momento echaremos un vistazo a algunos patrones de escalas útiles para los solos. Pero
primero, merece la pena considerar que muchos solos estupendos suenan así no tanto por la
manera en la que toca el guitarrista, sino por el contexto que se crea para él. Factores como la
riqueza de la progresión de acordes sobre la cual se toca el solo, y la forma en la que se han
hecho los arreglos, más el ritmo de la música… todos tienen un gran papel en dar las
oportunidades de hacer un gran solo.
Aquí tienes algunos consejos para construir un buen solo:
• Prepara una frase inicial memorable y un final que también lo sea que lleve el solo a
una conclusión apropiada.
• Construye el solo como una “pequeña historia” en sí mismo.
• Piensa en frases, y no tengas miedo de repetirlas. Escucha las repeticiones en los
“breaks” de “Disturbance At The Heron House” y “Strange” de REM , y en el solo de
“The Flowers Of Guatemala”.
• Los “Bendings”, “Pre-bendings”, slides, notas de adorno, hammer-ons y pull-offs,
armónicos, vibratos, uso de la palanca…. Todos pueden añadir color a tu
interpretación.
65
• No pienses sólo en términos de escalas – Los solos también pueden usar arpegios,
ideas de acordes partidos, octavas, cuerdas sonando al aire, intervalos consecutivos,
etc… Escucha los toques a doble cuerda de Jimi Hendrix en “The Wind Cries Mary”.
• Algunos solos de guitarra le deben más a los acoples, el ruido y los efectos de sonido
que a las notas que lo forman. Los solos de Matthew Bellamy con Muse no aprovechan
mucho las frases pentatónicas de blues-rock. Los solos son breves, no especialmente
melódicos, y usan efectos y ruido para “pintar” con el sonido. El solo con acoples de
Andy Summer en “Bring On The Night” de The Police, y el “Break” de Marty Willson-
Piper en “Rhythm Of Life” de All About Eve son dos ejemplos más.
• Usa octavas o “bendings” de una cuerda sobre una nota normal (“unison bends”) para
enfatizar una frase.
• Graba en dos o tres pistas frases muy agudas si ocurren en un momento climático.
• Intenta grabar varias tomas del solo y luego reprodúcelas todas a la vez. Solos tocados
por más de una guitarra a la vez aparecen en “Street Life” de Roxy Music, “Bell Bottom
Blues” de Eric Clapton, “Throw Down The Sword” de Wishbone Ash, “N.I.B.” de Black
Sabbath, “Then Play On” de Fleetwood Mac y “Fuzzy” de Grant Lee Buffalo.
• Tanto “Little Bit of Love” de Free (en el minuto 1:29) y “Pyjamarama” de Roxy Music,
tienen guitarras solistas que no encajan.
• Los solos indie/new wave (véase Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Razorlight) se
caracterizan por pocos “bendings”, nada de largas notas sostenidas ni mucha
distorsión, nada de frases de notas rápidas, y lo más importante, notas sencillas
tocadas varias veces antes de seguir adelante con la secuencia. Este estilo de solo lo
convierte en un aliado del ritmo subyacente y la armonía de la canción, más que tocar
de manera independiente.
• Piensa en los solos como una melodía. Earl Slick: “Me quedé atascado hace años en
una manera de tocar en la que tocaba más de la cuenta y sin pensar. Disfruto más
ahora cuando me meto en algo más “ambiental” por así decirlo. Si piensas en todos los
discos que has oído con el paso de los años, ¿qué es lo que recuerdas? Recuerdas la
melodía de “Satisfaction”, no recuerdas los solos de Keith nota por nota en aquel
material ‘Blues’ que los Stones hicieron al principio. Te acuerdas del solo de Hendrix en
“Little Wing” porque es como una melodía.”
66
Mayor – Re-Mi-Fa#-La-Si tampoco presenta problemas. La de Re Pentatónica Menor, Re-Fa-
Sol-La-Do, también encajaría, con el Fa natural dando un sabor “blues” que las otras no
presentan.
Aquí tienes los diez tipos de escalas más útiles. La notación te da dos patrones para cada una –
uno con la nota raíz en la sexta cuerda y otro con la nota raíz en la quinta cuerda. Esto cubre
buena parte del mástil.
Recuerda que mientras no te quedes sin trastes, estos patrones pueden subirse o bajarse una
octava. También se pueden transponer a otra nota desde La subiendo o bajando por el mástil
para encontrar la nota raíz que quieres.
67
68
Pentatónica menor
En el rock, blues y soul la escala más popular es la pentatónica menor. Es una escala más
“permisiva” que otras. En ciertas situaciones musicales si tienes la escala pentatónica
apropiada es fácil evitar tocar notas incómodas. En Do las notas son Do-Mib-Fa-Sol-Sib. Como
patrón de semitonos, intervalos o trastes, piensa en ésta como “3-2-2-3.” Tiene un sonido
“duro” distintivo si se toca sobre una secuencia de acordes mayores. Prueba en una estrofa de
12 compases o en una progresión en la que cada nota de la escala se convierte en un acorde
mayor. También encaja en la mayoría de progresiones en tonalidad menor. Pero si la
progresión de acordes está en una tonalidad mayor con sus acordes estándar en formas
mayores y menores tienes que tener cuidado, ya que la pentatónica menor “chocará” con los
acordes menores. La escala de Mi Pentatónica Menor sobre los acordes de Mi Mayor, La
Mayor y Si Mayor suena “blues”, pero no resulta agradable si se toca sobre los acordes de Fa#
menor, Sol# menor y Do# menor.
Escala “Blues”.
Añadiendo una nota más a la pentatónica menor obtenemos lo que se conoce como “escala
blues”. La nota añadida es la quinta bajada un semitono, lo cual en Do nos da la escala Do-Mib-
Fa-Solb-Sol-Sib. Se puede conseguir esta nota extra o bien pulsándola en su traste o “estirando”
la cuerda sobre la nota un traste anterior, subiendo medio tono. Hay una ligera diferencia en el
efecto que se logra.
Pentatónica Mayor
La siguiente forma de escala más popular es la pentatónica mayor, cuyas notas en Do son Do-
Re-Mi-Sol-La (2-2-3-2). En comparación con la pentatónica menor, la mayor parece “feliz,
brillante y animada”. No puedes usar esta escala en una tonalidad menor. Esta escala suena
69
bien sobre los seis acordes primarios de Do Mayor (Do Mayor, Re Menor, Mi Menor, Fa Mayor,
Sol Mayor, La Menor).
Escala Mayor
Esta escala es la base de la mayor parte de la música occidental. Consiste en siete notas en una
secuencia de Tono-Tono-Semitono-Tono-Tono-Tono-Semitono. En trastes es 2-2-1-2-2-2-1. Si
tomamos “Do” para comenzar, tenemos “Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si”. La pentatónica mayor no
es más que una versión “abreviada” de la escala mayor, dejando aparte las notas cuarta y
séptima. La escala mayor se ajusta bien a muchas situaciones musicales. No te dará el toque
“duro” de la pentatónica menor, pero añadirá interés a un solo en tonalidad mayor.
Mixolidia
La mixolidia es una escala mayor con la séptima nota bajada un semitono: Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-
Sib. Te permite también reemplazar el séptimo acorde de la escala mayor (si disminuido) por
un acorde mayor basado en esa séptima bajada un semitono (si bemol mayor). Esto te permite
elaborar progresiones clásicas de rock como Do Mayor – Si bemol Mayor – Fa Mayor.
Simplemente escoge el patrón de cualquier escala mayor, localiza la séptima nota y bájala un
semitono. La puedes encontrar en solos de rock and roll de los años 50, como los de Chuck
Berry.
Menor Natural
Esta es la escala menor más habitual para hacer solos. En Do Menor esta escala sería Do-Re-
Mib- Fa-Sol-Lab-Sib. El patrón de intervalos es 2-1-2-2-1-2-2. Añade dos notas (Re y La bemol) a
una pentatónica menor en Do, lo cual puede ser muy expresivo, ya que le da una nueva
dimensión al sonido de la pentatónica menor.
Menor Armónica
Este es el segundo tipo de escala menor. Conlleva un cambio con respecto a la menor natural.
La séptima nota se sube un semitono hasta Si. Esto trae consigo un mayor salto (un tono y
medio) entre la sexta y la séptima nota de la escala (de La bemol a Si). Lo cual le da a la escala
un “sabor” inusual. En rock, la escala menor armónica se aprovecha para un efecto
“neoclásico” o para dar un sonido “oriental”. Una escala menor armónica encajará en una
tonalidad menor donde el acorde quinto sea mayor, como en la secuencia de acordes “La
Menor – Sol – Fa – Mi). Puedes oir la escala menor armónica en temas de Muse como
“Sunburn”, “New Born”, “Muscle Museum”, “Micro Cuts” y “Darkshines”. En rock, la escala
menor armónica establece una fuerte declaración de principios en dirección opuesta a las
raíces “blues” del rock.
70
Escala Dórica
La escala dórica es Do-Re-Mib-Fa-Sol-La-Sib. Una escala menor natural con la sexta nota subida
un semitono. Esto le da a la escala dórica una cualidad más “angular” y tensa. La sexta subida
de tono no es tan “deprimida” como la sexta que se encuentra en la escala menor natural. Esta
ha sido siempre una de las escalas favoritas de Santana. El modo dórico en Do se adapa a un
acambio de acordes de Do Menor a Fa Mayor. No entraría bien en un cambio de acordes de Do
Menor a Fa Menor, para lo cual vendría mejor la escala menor natural. Si tienes una secuencia
de acordes con los acordes de Do Menor, Fa Menor y Sol menor, necesitas la escala menor
natural. Si los acordes son Do Menor, Fa Menor y Sol Mayor, la escala menor armónica será
útil. Y si ves un cambio de Do Menor a Fa Mayor, es la escala Dórica la que necesitas.
Escala Frigia
Esta es la escala menor natural con la segunda nota bajada un semitono: Do-Reb-Mib-Fa-Sol-
Lab-Sib. Tiene un sonido típicamente español, y se puede encontrar en el flamenco. En la
guitarra es especialmente eficaz cuando se parte de Mi (Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Re), ya que esto
permite construir algunas frases sobre cuerdas al aire. Robert Smith usó esta escala al tocar
con Siouxsie And The Banshees en una pista llamada “Bring Me The Head Of The Preacher
Man”.
OCTAVAS
Hasta la década de los 90, los intérpretes de rock a guitarra usaban las octavas bastante poco.
Tendían a ser un método de los guitarristas de jazz para dar más cuerpo a las melodías antes
de iniciar un solo. El riff en octavas de “Fire” de Hendrix, o las breves octavas que Scott
Gorham metía en el break de guitarras de “Dancing In The Moonlight” de Thin Lizzy eran, para
canciones de rock, inusuales. En los 90 se hicieron más populares, a medida que los guitarristas
buscaban figuras musicales más allá de las escalas pentatónicas. Matthew Bellamy de Muse a
menudo trabaja con las octavas., como en la intro de “Sober” y en el tema “Fillip”. Billy Corgan
de los Smashing Pumpkins tiene tendencia a tocar figuras de octavas en la parte más alta del
mástil sobre una sexta cuerda “Mi” sonando de fondo, como en “Cherub Rock”.
En el álbum “One By One” de los Foo Fighters, el ingrediente principal de la guitarra son las
octavas. Las hay en la intro a “Overdrive” y al comienzo de “Low”, con unas octavas
rasgueadas con rapidez a la derecha del 3:14 al 3:40, durante un solo. AL final de “Times Like
These”. Las octavas en el canal izquierdo refuerzan los cambios de acorde.
Hay cuatro posturas fundamentales de octavas (en la manera que se presentan aquí, leemos
desde la sexta a la primera cuerda, siendo la “x” una cuerda que no se toca).
Octava del quinto traste (MI): x7xx5x
Octava del quinto traste (LA): xx7xx5
Octava del quinto traste (LA octava baja): 5x7xxx
Octava del quinto traste (RE) x5x7xx
Hay otras posturas, pero estas cuatro son las más fáciles de bajar y subir a lo largo del mástil.
Las dos primeras se tocan pulsando con los dedos primero y tercero y tocándolas a la vez con
el dedo y una púa. Las dos posiciones inferiores se pueden tocar sólo con la púa si usas el
primer dedo sobre el quinto traste para enmudecer la cuerda que está entre medio de las
notas que deben sonar. El dedo del séptimo traste se puede usar para enmudecer todas las
71
cuerdas agudas sobre la que pulsa – de esa forma se pueden enmudecer todas las cuerdas
excepto las dos que forman la octava y golpear las seis para darle a la octava una cualidad
percusiva. Este es un ejemplo de una técnica de guitarra “transparente”. ¡Nadie nota lo que
estás haciendo! – Y es importante aprender a hacerlo cuando la guitarra eléctrica la tienes a un
volumen muy alto, cuando el instrumento es una bestia más descontrolada.
Las octavas se pueden usar de la siguiente manera:
• Para enfatizar una melodía o un relleno de guitarra.
• Para tocar riffs sobre una cuerda al aire que se parezcan al sonido de una afinación
abierta.
• Para dar más cuerpo a una frase de solo, como se puede oir en el tema de Grandaddy
“Crystal Lake” en el álbum “The Sophtware Slump”.
En la siguiente sección pasaremos a ver los efectos de guitarra y cómo éstos cambian la forma
en que una parte de guitarra encaja en un arreglo.
Cuando se añaden guitarras a un arreglo, o cuando se crea un arreglo alrededor de ellas, hay
muchas opciones disponibles en cuanto a qué tipo de sonido de guitarra se desea grabar Es
importante conocer bien los principales efectos de guitarra, de manera que puedas elegir el
que mejor se adapte a la canción.
Algunos efectos te ayudarán a rellenar el sonido. Aquí tienes la opinión de Alex Lifeson, de
Rush, reflexionando sobre la vida de un guitarrista en un “Power Trio”: “Siempre ha sido para
mí un desafío rellenar el sonido lo máximo posible desde el punto de vista de la guitarra, y es
por eso que introdujimos teclados en la banda en una primera época, para añadir otra
dimensión. Pero fue refrescante para mí trabajar sin ellos en este último disco, sin que ellos
rellenaran el sonido. Enfocamos el disco así y resultó divertido. En escena es igual. Intento
rellenar todo lo que puedo del sonido básico… Los efectos son uno de los caminos que puedes
tomar para llegar a esa profundidad y amplitud – los chorus y los delays y la síncopa con la
batería. Crean un sonido más grande del que ha hecho famosos a Rush. Para mí es natural
pensar en esos términos y desarrollar partes de guitarra más adecuadas.” Le pregunté si se
refería a cosas como arpegios y acordes con cuerdas al aire manteniendo el sonido.
“Exactamente, eso es”.
72
EFECTOS BASADOS EN EL VOLUMEN
Distorsión
En la música rock, la distorsión es el efecto más importante que modifica la guitarra eléctrica.
La distorsión comenzó con el sonido de la sobrecarga de los amplificadores de válvulas. Era el
genio de la lámpara de aquella tecnología analógica tan particular de allá por los años 50. La
guitarra de cuerpo sólido no podía generar suficiente sonido por sí sola y necesitaba de un
amplificador. La tecnología de tubos de válvulas ya existía, así que se adaptó para fabricar
amplificadores de sonido para instrumentos eléctricos. Pero muchos intérpretes se
encontraban compitiendo con el volumen bastante considerable de la batería (aunque no
estuviese amplificada). Así que subían sus amplificadores hasta que estos distorsionaban el
sonido. Al principio muchos intérpretes simplemente toleraban este hecho, pero con el tiempo
muchos decidieron que venía bien al carácter “rudo” del rock and roll, el blues eléctrico y el
rhythm & blues que tocaban. Cuando se empezaron a fabricar amplificadores con la tecnología
de los transistores, que no distorsiona de la misma forma, los ingenieros tuvieron que
encontrar la manera de emular el sonido distorsionado. Con el tiempo se diseñó una circuitería
para que se pudieran lograr los distintos niveles de distorsión tanto a volúmenes altos como
bajos. La bestia de la distorsión había sido dominada.
La distorsión cambia el sonido de la guitarra de las siguientes formas:
• “Engorda”, comprime y ensucia el sonido, en parte como resultado de enfatizar los
armónicos que son parte de la nota original, pero que no se perciben normalmente.
• Aumenta la duración de las notas, lo cual es especialmente útil para frases de notas
individuales.
• Reduce la separación de las notas dentro de un acorde – las notas se entremezclan
unas con otras.
• Aumenta la “sensibilidad” de las cuerdas a los movimientos (roces) de la mano
izquierda sobre la izquierda y al toque de la púa. (Suenan más fuertes que sin
distorsión).
• Reduce la efectividad de los acordes más complejos, ya que se percibe peor la armonía
de las notas que lo forman (es por ello que muchas partes de guitarra rock son simples
intervalos de quinta).
• Intensifica el volumen de los armónicos naturales y artificiales.
Hay muchos tipos distintos de distorsión, que van desde la sobrecarga (overdrive) suave a la
saturación del Heavy Metal, y algunos tipos relacionados como el “fuzz”, que tiene su propio
carácter, más que ser otro grado de intensidad en la escala. Los usos de la guitarra
distorsionada en unos arreglos son:
• Añadir potencia y agresividad en la mayoría de estilos de rock.
• Hacer que los intervalos de quinta (“Power Chords”) suenen más “llenos”.
• Añadir duración a notas individuales o acordes.
• Con partes de guitarra ligeramente sobrecargadas (overdrive) colocadas de fondo bajo
guitarras acústicas para darles más fuerza y rellenar el sonido.
• Usando el “fuzz” para evocar los sonidos de guitarra de la era 1966-71 (como el pedal
“fuzzface” de Hendrix).
73
• Para reforzar una única parte de guitarra estéreo añadiendo más distorsión a una
parte de la señal que a otra. Esto, combinado con un breve delay (eco) a una de las dos
partes enfatiza la ilusión de dos guitarras, como en el estribillo de “Shiver” de
Coldplay.
He oído muchas maquetas en las que las guitarras están más distorsionadas de la cuenta para
el estilo de la canción, e incluso cuando es apropiada para el género puede que necesites
menos distorsión al tocar acordes de la que crees. Intenta siempre distorsionar menos tu
guitarra que pasarte con la distorsión. Muchos discos clásicos de rock en los que la guitarra
distorsionada tiene un papel importante usan menos distorsión de la que imaginas. La
distorsión además tiene la costumbre de ocupar muchas frecuencias dentro de una mezcla, y
ya que tiende a “comprimir” la señal, tiene la tendencia a hacer que la guitarra suene menos
dinámica. A la inversa, una parte de guitarra limpia tiende a recibir más atención armónica si
las otras partes de guitarra suenan bajas y distorsionadas.
“Violining”
Imagina la representación de la onda sonora de una nota de guitarra: en el momento que se
toca la nota se alcanza casi instantáneamente el punto de volumen máximo, e
inmediatamente comienza la curva de descenso de volumen hasta que el sonido desaparece
por completo. A menos que se invirtiera la reproducción de la grabación, nunca oiríamos el
sonido de una guitarra pasar de bajo volumen a un volumen tan alto como al principio de la
nota. Una técnica para imitar esto es manipular el control de volumen de la guitarra para
hacerlo subir una vez que la nota ya ha empezado a sonar. Esto es lo que se llama “violining” o
“violin-toning”, porque imita el ataque y duración de una nota en un instrumento tocado con
arco.
Para hacer esto, baja totalmente el volumen de la guitarra, toca una nota y rápidamente sube
el potenciómetro (hasta un nivel adecuado según el volumen al que tengas el amplificador). La
onda sonora suena como “invertida”, la nota empieza inaudible y el volumen crece. No hay un
“click” percusivo cuando tocas la nota, y el oído es más consciente de la duración del sonido.
La facilidad de controlar el potenciómetro de volumen de esta manera depende de tu
habilidad y de la colocación de los potenciómetros en tu guitarra. Algunos intérpretes usan el
dedo meñique de la mano derecha. Este efecto suena estupendo si se le añade reverb y delay,
sobre todo si se entra con un “bending” (modulación del tono de la nota estirando la cuerda).
Si encuentras dificultad, intenta hacerlo “martilleando” las cuerdas con los dedos de la mano
izquierda y usando la derecha sólo para controlar el potenciómetro del volumen.
El dúo de Leslie West consigo mismo en la parte en directo del álbum de Mountain “Flowers Of
Evil” y en la intro de “Pride And Passion” es un buen ejemplo. Jan Akkerman, de la banda
holandesa de rock progresivo Focus era un maestro del “violining”. Si tuviera que elegir
algunos momentos estelares de la forma de tocar de Akkerman con esta técnica, escogería el
tema “Focus” del álbum “In And Out Of Focus”, una obra maestra de la constricción donde
Akkerman se limita a hacer unas pocas notas de “violining” sobre los cambios repetidos de Si
menor a Re Mayor.
El “violining” es también una forma de imitar la “guitarra al revés”, siempre y cuando el sonido
final de la nota se corte muy rápidamente. La guitarra “al revés” o “invertida” es un efecto de
cinta del que hablaremos en la sección 8.
74
Pedal de volumen
Un pedal de volumen hace lo mismo que el “violining”, pero lo controlas con el pie. No es un
“efecto” como la distorsión, el wah-wah, el chorus o el phaser. Pero un pedal de volumen
puede ser una herramienta tremendamente musical, aunque tenga un número de usos
distintos muy limitado. Cuando pisas el pedal, el volumen aumenta. En términos de
interpretación, tienes que entrenar tu pie para volver a subir el pedal tras cada nota para
volver a utilizar la “subida” de volumen en la siguiente nota. Tocar la nota en el momento
apropiado es algo crucial. La nota no será audible inmediatamente, así que si tocas una nota
con el pedal con el volumen en “off” y vas a tiempo con el resto de la banda, cuando suba el
volumen se oirá como si tu nota entrara tarde. Si quieres que la subida de volumen entre a
tiempo, tendrás que tocar unas fracciones de segundo antes.
Johnny Marr hizo un gran uso del pedal de volumen para tocar unos acordes “llorones” en
”Well I Wonder” del álbum “Meat Is Murder” de The Smiths, al igual que George Harrison en “I
Need You” y “Yes, It Is” con The Beatles. Y Lindsay Buckingham en “Dreams” de Fleetwood
Mac, donde las frases de guitarra con pedal de volumen definen el carácter de la canción.
Tanto el “violining” como los pedales de volumen:
• Quitan el ataque percusivo de la guitarra, suavizándola.
• Funcionan muy bien con bendings, pre-bendings, eco (delay) y reverb.
• Le dan a los acordes una cualidad más expresiva, y permite hacer sonar acordes sin el
sonido del rasgueo.
• Le dan a la guitarra una cualidad expresiva casi vocal – los cantantes pueden ir
subiendo el volumen de una nota. La majestuosa interpretación de Mark Knopfler en
“Brothers In Arms” de Dire Straits tiene un buen número de notas con volumen
creciente.
Trémolo
No confundir con la palanca del puente de las guitarras, a las que muchos llaman “de trémolo”
de manera incorrecta, ya que el efecto que dicha palanca consigue es de VIBRATO, no de
trémolo.
El efecto de trémolo crea un sonido ondulante al interrumpir o reducir el paso de la señal y
luego dejarla pasar otra vez de manera cíclica (la rapidez de los ciclos es controlable). Dicho
efecto se encontraba integrado en algunos modelos de amplificadores baratos en lugar de una
reverb. Ejemplos famosos del uso del trémolo serían las estrofas de “Immigrant Song” de Led
Zeppelin, la intro de “You Like Me Too Much” de The Beatles, el puente de “Pretty Woman” de
Roy Orbison, “Never My Love” de The Associations y la última estrofa de “Warning” de Green
Day. “Wicked Game” de Chris Isaac recrea con cariño unos arreglos de finales de los 50 con
una suave guitarra con trémolo. “How Soon Is Now” de The Smiths es uno de los mejores
ejemplos del uso del trémolo, no sólo porque el efecto suena muy destacado en toda la
canción, sino porque aparta el sonido de su asociación con los años 50 y le da una carga
emocional diferente.
Peter Buck, de REM, añadió una frase de guitarra con trémolo muy distintiva en el tema “How
The West Was Won And Where It Got Us”, y también lo usó en el álbum “Monster” en temas
como “Crush With Eyeliner”, “What’s The Frequency, Kenneth?” y “I Took Your Name”. El
75
“break” de guitarra en “As Sure As The Sun” de Black Rebel Motorcycle Club tiene un tremolo
muy intenso que reduce las notas a astillas. “Riot Van” de The Arctic Monkeys tiene un solo de
guitarra con trémolo.
Si tienes pensado usar trémolo:
• Ten cuidado con las asociaciones con las guitarras de los años 50 si el sonido es limpio.
• A veces la vibración del trémolo puede hacerse sincronizar con el tempo de la canción.
• El efecto es más notable en acordes que en notas individuales.
• Puede ser más efectivo usado en pequeñas dosis que si se aplica muy intenso.
• Es muy efectivo con acordes variados de tono (por ejemplo, con la palanca) y con
feedback (acoples).
Chorus
“El chorus ha sido muy importante para mí desde hace mucho tiempo. Recuerdo el
pedal original de chorus de Boss – el “heavy metal” con interruptor de vibrato además
del chorus. Me enamoré de él. Para “Farewell To Kings” usé un amplificador Roland
JC120 con chorus integrado y eso fue lo que me hizo lograr ese sonido”.
El Chorus es un efecto de guitarra que apareció a finales de los 70. Tiene una cualidad de
sonido suave y enriquecido, y como su nombre sugiere, emula las pequeñas variaciones de
afinación que ocurren cuando un cierto número de voces suenan a la vez (o cuando tocan un
cierto número de instrumentos iguales). La sección de cuerdas de una orquesta genera su
propio efecto de “chorus” de manera natural debido a las mínimas variaciones de afinación
entre los intérpretes, haciendo que la gente describa el sonido de las cuerdas como
“exuberante”.
El chorus cambia el sonido de la guitarra de la siguiente manera:
Como en el caso de la distorsión, hay muchos tipos de chorus, y la intensidad del efecto puede
variar desde muy suave hasta dar la sensación de desafinación. Los usos del chorus en unos
arreglos pueden ser:
76
• El chorus ayuda a la guitarra a mezclarse con los teclados reduciendo los sonidos
“cortantes” y aumentando la duración de las notas.
• Para hacer que los acordes suenen suaves, pero con menos agudos.
• Añade riqueza a los acordes tocados con el índice como cejilla, de forma que no
suenan tan distintos a los acordes con cuerdas al aire.
• Da profundidad y duración a los arpegios.
• Se pueden usar partes de guitarra eléctrica limpia con chorus junto con guitarras
acústicas para “rellenar” el sonido.
• El chorus funciona muy bien con efectos tales como el eco (delay) y el phaser.
El chorus se ajusta muy bien a estilos donde las partes de guitarra son suaves y limpias. No
encaja especialmente bien con la guitarra rock, ni con partes donde los acordes deban sonar
cortantes y con pegada. Necesita notas muy largas para revelar su cualidad. Puede crear un
sonido muy melancólico si se combina con la distorsión (escucha la guitarra de Jimmy Page
cuando tocaba con The Firm a principios de los 80), lo cual es un gusto adquirido.
Phaser y Flanger
“Si mantienes las notas durante un tiempo das más opción a que el sonido transmita
algo. Usé un flanger en “Psycho Twang”, reduje al mínimo la señal del sonido de la
guitarra y sólo dejé la parte con el efecto de flanger – es el único efecto que se oye.”
El Phaser y el Flanger son efectos similares al chorus pero más notables. Se pueden describir
de manera aproximada a un ruido parecido a una oleada de viento que sube y baja
cíclicamente por las frecuencias. La velocidad e intensidad de estos ciclos puede modificarse.
• Un Phaser o Flanger muy intenso resulta impactante al tocar acordes o arpegios.
Escucha la “intro” y la “outro” (final de salida) de “Achilles Last Stand” de Led Zeppelin,
o el puente de “Something To Talk About” de Badly Drawn Boy.
• Ambos efectos añaden duración a las notas, especialmente a los acordes tocados con
el índice como cejilla, como se puede escuchar en el álbum “Station To Station” de
David Bowie y “The Ballad Of El Gordo” de Big Star.
• Ninguno de los dos va muy bien con patrones rítmicos, aunque el Soul de los 70 usaba
phaser en algunos riffs.
• Son efectos muy distintivos y ocupan un amplio margen de frecuencias, como
consecuencia, es mejor usarlos con prudencia. Puedes oir Phasers y Flangers en los
solos de guitarra de “House Burning Down”, de Hendrix, “That Lady” de The Isley
Brothers, “Goldfinger” de Ash, “Animal Nitrate” de Suede, “e “In Every Dream There’s
A Heartache” de Roxy Music.
También existe un efecto de phaser generado en estudio que se suele aplicar a la mezcla
global. “Nathan Jones” de The Supremes y “Itchycoo Park” de The Small Faces son dos
ejemplos. Esta técnica está asociada a la psicodelia. También se usó el Flanger para conseguir
riffs de guitarras muy originales en álbumes de Siouxsie and The Banshees como “Ju-Ju” y “A
Kiss In The Dreamhouse” (A la guitarra: John McGeoch). El solo de guitarra en “Cherub Rock”
de Smashing Pumpkins tiene un efecto de flanger creado usando dos magnetófonos de cinta
77
(la forma original de crear el efecto, variando suavemente la velocidad de reproducción de una
de las bobinas sobre la otra).
Eco / Delay
El eco ha sido un efecto de guitarra muy usado desde los años 50, donde un tipo específico de
eco (el “slap-back”) caracterizaba las voces y las guitarras del rock and roll. Fue un elemento
crucial para el sonido y la forma de tocar de Hank Marvin, de The Shadows, el grupo
instrumental que dominó el panorama del pop británico entre 1960 y 1963. El eco puede
relacionarse con la fórmula M-A-R que se describió en la sección 2, ya que puede aprovecharse
por razones melódicas, armónicas y rítmicas. La función del eco (delay) en unos arreglos:
• Es melódica si se usa en notas individuales para enfatizar una frase. Un eco largo
sincronizado con el tempo puede resultar en que se escuchen dos melodías
respondiéndose una a la otra.
• Es armónica si las notas con eco extienden la presencia de un acorde o porque parte
de un acorde se superpone al siguiente con las repeticiones.
• Es rítmica si el eco va sincronizado con el tempo, o una fracción adecuada del mismo,
de forma que las repeticiones refuercen el ritmo. La señal original de la guitarra y el
eco pueden “doblarse” o interactuar una con la otra.
78
- Repeticiones (también llamado “Feedback”): Una nota puede hacer más de un eco.
Los ecos múltiples también son difíciles de controlar en música de tempo rápido. Se
pueden tratar en estéreo de forma que pasen de un altavoz a otro (lo que se conoce
como “Ping-pong delay”).
79
en los temas de Coldplay “In My Place”, “Shiver” y “Don’t Panic”, y en la intro de “Out Of My
Hands” de The Darkness.
Wah-Wah
El pedal de Wah-Wah, el efecto más popular controlado con el pie, fue una invención de los 60
que controlaba el filtro. La idea era imitar algunos tonos que consiguen los trompetistas
cuando tocan usando una sordina. Tiene una fuerte asociación simbólica con intérpretes como
Eric Clapton – que lo usó en temas de Cream com “White Room”, “Tales Of The Brave Ulysses”
y en “Presence of The Lord” de Blind Faith. Y también Jimi Hendrix, cuyo himno mítico
80
“Voodoo Chile” se inicia con un Wah-Wah y toques de cuerdas enmudecidas. George Harrison
incluso compuso una canción llamada “Wah-Wah” tras una discusión durante unas sesiones de
grabación con The Beatles.
De manera más general, el Wah-Wah se asocia con el rock hippie y psicodélico (véase “The
Witch” de The Rattles), y las sintonías de series y películas policíacas de los 70, en especial
“Shaft” de Isaac Hayes. Durante los 80 se rechazó su uso, ya que no resultaba “guay”. Esto se
puede apreciar en el análisis que Peter Buck, de REM hizo en la revista Guitar World sobre el
solo de “Stand”: “Sabía que ésta iba a ser un tema raro de REM porque no necesitaba un
puente. Así que fui y me compré un pedal de wah-wah, y como nunca había usado uno grabé el
solo con el pedal completamente bajado, lo cual llevó la canción al absurdo total.” Pero en los
90 el Wah-Wah recuperó parte de su credibilidad y no es sorpresa encontrarlo en temas como
“Let It Live” de Haven, “Sonnet” y “This Time” de The Verve, “Freeze” de All About Eve, o
“White Palms”, de Black Rebel Motorcycle Club, en la que la banda, con sus voces dobladas y
gran dosis de reverb, bajo distorsionado muy presente en la mezcla, y letras tipo mantra hindú
podría parecerse a la banda de los 60 “Love” en uno de sus momentos más oscuros.
En las partes de guitarra, los usos del Wah-Wah pueden ser:
• Fraseos “parlantes” – el truco de “vocalización” que Jimi Hendrix usó brillantemente
en “Still Raining Still Dreaming”.
• Rellenos agudos de guitarra estilo Soul, como en “Family Affair” de Sly And The Family
Stone, o “Up The Ladder To The Road” de The Supremes (tocado por “Wah-Wah
Watson”).
• Para crear un sonido percusivo con cuerdas sordeadas, como en el tema de “Shaft” de
Isaac Hayes.
• Para dar “color” a un lick repetitivo de guitarra o a una nota rápidamente
repiqueteada durante un solo, como hizo Brian Robertson en “Don’t Believe A Word”
de Thin Lizzy. Esto conlleva repetir el fraseo y bajar el pedal totalmente y volverlo a
subir.
• Para imitar los glissandos y los fraseos de instrumentos de viento, como hizo Brian
May de Queen en un pastiche de unos arreglos de Jazz tradicionales en “Good
Company”.
• Para dar una inflexión “líquida” a acordes limpios de guitarra, como los de Marc Bolan
en “Lofty Skies” de T-Rex. Es más habitual usarlo con distorsión que sin ella, y más
habitual con solos de notas individuales que con acordes completos.
• Si se deja encendido, pero no se mueve con el pie, intensifica los agudos.
• Si se deja a medio camino puede intensificar algunas frecuencias, como se oye en el
riff de “Money For Nothing” de Dire Straits.
• Para lograr que un riff de guitarra suene siniestro – como hacía Jimmy Page en las
interpretaciones en directo de “No Quarter” y “The Ocean” con Led Zeppelin.
Un Wah-Wah puede también combinarse con otros efectos como la distorsión y el eco. Es
posible comprarse pedales que te dan distorsión “Fuzz” y Wah-Wah combinados. El tema de
U2 “The Fly” presenta a The Edge haciendo un solo con Wah-Wah con un eco muy fuerte. Hay
un solo de Wah-Wah con eco muy destacable de Marty Willson-Piper en “Freeze” de All About
Eve. También es posible usar Wah-Wah con bajo y teclados.
81
Talk-Box (la caja parlante).
El Talk-Box (caja parlante) consiste solamente en un altavoz que transmite el sonido a través
de un tubo de plástico (hermético) que transmite el sonido por el aire a través de el y cuyo
extremo se introduce físicamente en la boca del guitarrista. Sin tener que pronunciar sonido
alguno con su boca, sólo modificando la apertura de la misma, la sonoridad de la cavidad bucal
modifica el sonido de la guitarra, dándole cualidades “vocales” (mucho más reales de las que
se pueden conseguir usando el pedal de Wah-Wah. El sonido “modulado” por la boca se
recoge posteriormente por un micrófono frente a la boca del guitarrista. Peter Frampton lo
usó en su disco “Frampton Comes Alive” en los temas “Do You Feel Like We Do” y “Show Me
The Way”, y a partir de ahí se convirtió en un sello distintivo de su música. El tema “Living On A
Prayer” de Bon Jovi también es un buen ejemplo del uso del Talk-Box.
OTROS EFECTOS
Feedback (Acoples)
“Me encanta el Feedback porque es auténticamente musical y no es algo
tecnológico. “Sweetness Follows” podría haber sido una chorrada si no tuviera ese
violoncelo discordante y el acople (feedback) dándoe ese sonido cortante.”
82
Pocos sonidos de guitarra en unos arreglos pueden igualar el efecto dramático del “feedback”,
el sonido original y rebelde del rock. Así es cómo funciona:
Si tienes suficiente volumen y estás colocado en el ángulo correcto frente al amplificador, el
sonido del amplificador hace que las cuerdas vibren, reforzando el sonido original que tocaste.
Esto crea un bucle que se va haciendo cada vez más fuerte. A veces el bucle del acople tendrá
el mismo tono que tocaste, pero otras veces saltará a un tono más agudo. ¿Por qué? Para
comprenderlo, tienes que entender el concepto de las parciales superiores y los armónicos.
Esto te dará una pista de cómo se puede lograr que un acople encaje dentro de la tonalidad de
una canción y en la progresión de sus acordes.
Cuando tocas la cuerda Mi grave, el sentido común te dice que estás tocando una única nota.
Pero de hecho, la nota “Mi” que estás tocando en sí misma contiene una serie de vibraciones
menores (armónicos) de tonos ascendentes y que sobrepasan el rango de nuestra audición.
Son parte de la riqueza de sonido de una nota. La nota que estás tocando en realidad tiene una
vibración principal que es la que define su nota musical, y es el armónico que se conoce como
“fundamental”. Los restantes armónicos (armónicos superiores, más agudos) que componen
esa nota son los “parciales”. Cuando se tocan “armónicos” sobre una cuerda de guitarra, lo
que haces es hacer que suenen sólo algunos de los armónicos parciales que componen el
sonido de la cuerda al aire (y que a veces suenan con una nota distinta a la de la cuerda,
porque al prescindir de la fundamental, los armónicos pueden conformar por sí solos un tono
diferente). Estos son los armónicos parciales que se pueden obtener sobre la sexta cuerda de
una guitarra:
• El primer armónico: en el traste 12 se consigue un Mi una octava por encima de cómo
sonaría la cuerda al aire.
• El segundo armónico: en el séptimo traste consigues una nota una octava y una quinta
por encima del sonido de la cuerda al aire. En este caso, sonaría como un Si.
• El tercer armónico: en el quinto traste consigues una nota dos octavas por encima de
la cuerda al aire.
• El cuarto armónico: En los trastes 4 y 9 consigues una nota dos octavas y una tercera
mayor por encima de la cuerda al aire. En este caso, Sol#.
Esos armónicos forman parte del sonido de la nota “Mi” tocada al aire en la sexta cuerda, pero
no se oyen conscientemente como notas individuales (sobre todo porque cuando se toca el Mi
de manera normal, la vibración “fundamental” es la que define el tono musical de la nota, y
todos esos armónicos se “incorporan” al timbre de la nota). Para darte una idea de cómo
sonarían toda esa serie de armónicos en conjunto, imagina que la sexta cuerda Mi es el tono
fundamental:
• El Mi del segundo traste de la cuarta cuerda sería el equivalente al primer armónico.
• El Si de la segunda cuerda al aire sería el segundo armónico.
• El Mi de la primera cuerda al aire sería el tercer armónico.
• El Sol# sobre el cuarto traste de la primera cuerda sería el cuarto armónico.
• Fíjate que todas estas notas formarían un acorde de Mi Mayor si se tocasen a la vez.
De esta forma, manteniendo el sonido de la nota raíz, o intentando crearlo a través del acople
(feedback) puedes llegar a conseguir el acorde completo si logras los armónicos correctos.
83
El “Feedback” (acople) se desarrolló como técnica musical a mediado de los 60. Es difícil
precisar cuándo o quién lo uso por vez primera, pero el estallido de acople en el solo de
guitarra de Pete Townshend de “Anyway, Anyhow, Anywhere” con The Who (1964) merece
una mención destacada. El príncipe de la corona de los acoples es, por supuesto, Jimi Hendrix,
que tocaba con unos volúmenes tan altos que conseguirlos le resultaba fácil. Su interpretación
del himno estadounidense “The Star Spangled Banner” en el festival de Woodstock de Agosto
de 1969 no tendría el mismo efecto dramático sin sus momentos de acople. La actuación
muestra ejemplos de acoples sobre cuerdas al aire al principio de la misma en los armónicos
primero, segundo y cuarto, ayudado ampliamente (juego de palabras intencionado) por un
pedal Univibe, un Wah-Wah, y suficientes vatios de Marshall como para derribar las murallas
de Jericó. Carlos Santana es otro guitarrista de aquella época que hace un uso abundante de
los acoples para mantener el sonido de las notas.
El acople puede tener un papel musical, aunque esto es difícil de conseguir en una grabación.
El solo de Andy Summers en “Bring On The Night” de The Police tiene un acople de Mi Agudo
de fondo, que luego salta a La y luego vuelve a bajar a Mi. El fallecido Mick Ronson usó
estupendamente el acople controlado para mantener las notas en el solo de “Moonage
Daydream” de David Bowie. Los temas de REM que usan acoples incluyen “Bang And Blame” y
“Country Feedback”, que anticipa algunos de los arreglos del álbum Monster combinando
acoples con trémolo. Lo que realmente es difícil en el uso de los acoples es que no se puede
necesariamente determinar qué armónicos se van a producir.
Los usos principales de los acoples en unos arreglos son:
• Crear efectos de “código Morse” desactivando una pastilla, logrando el acople, y
cambiando el selector de las pastillas de forma que se corte y regrese. Véase lo que
hace Mick Ronson al final de “John I’m Only Dancing” de David Bowie y “Anyway
Anyhow Anywhere” de The Who.
• Crear notas mantenidas, como en “Strange Town” de The Jam y “When You’re Young”
de The Jam. “Strange Town” tiene un triple acople de guitarra donde Weller consigue
un Mi, un Segundo armónico en Sol y un primer armónico en Do. Las tres notas
sugieren un acorde de Dosus2.
• Para conseguir notas muy agudas, más allá del límite de los trastes.
• Como gesto expresivo que denota la rebeldía del rock. Hay acoples abundantes en el
álbum de debut de los Sex Pistols para dar un final desagradable a los temas. En el
mismo espíritu, puedes oírlo en “Be Here Now” de Oasis veinte años más tarde. Más
de un guitarrista de rock ha terminado una actuación en directo dejando la guitarra
frente al amplificador y marchándose del escenario, dejando que aullara hasta que los
miembros del equipo salvaban al público y sus tímpanos apagando el amplificador.
• Una nota de acople mantenida crea dramatismo y resulta en una intro excelente
(véase “Foxy Lady” de Jimi Hendrix) o como enlace entre secciones (“Don’t Fear The
Reaper” de Blue Oyster Cult).
• Ayudado por la palanca de “trémolo” resulta misterioso – véase “OddFellows Local
151” de REM y la intro de “Hand In Hand” de Elvis Costello. Esto también puede sonar
como la sirena de un vehículo de emergencia.
• Para introducir un elemento de ruído puro y de histeria.
84
ESTUDIO DE CASOS CONCRETOS
LESLIE WEST
Para escuchar acoples controlados, píllate el álbum de Mountain de 1971 “Flowers Of Evil”.
Mountain eran una leyenda en su día por el volumen en sus conciertos. La mitad de este
álbum es en directo y en él Leslie West toca una Les Paul Junior a través de un amplificador
de cabeza con columnas. Al final del solo de guitarra que abarca los tres primeros minutos de
la pista que abre el disco, West termina con un Re grave (esto es, tocando la quinta cuerda
sobre el quinto traste). Consigue que la nota se acople en el mismo tono (esto es, la
fundamental), y tras unos momentos de desarrollo del acople puedes oir el armónico
fundamental y los cuatro armónicos superiores, añadiendo un Re una octava por encima, un
La por encima de éste, el Re por encima y el Fa# por encima de éste (equivalente al Fa# que
se encuentra en el traste 14 de la primera cuerda). ¡El acople dura 50 segundos!
Gradualmente se oye desvanecerse, a medida que los armónicos superiores ahogan el
armónico fundamental. Normalmente son los armónicos superiores los que acaban ganando
la batalla – en este caso, la nota se disuelve hacia el Fa# agudo y entonces West se arranca
con la intro de “Roll Over Beethoven”.
BOTTLENECK / SLIDE
“Ver tocar a Duane Allman aunque fuera una sola vez antes de que se muriera fue
más que suficiente. Tendrían que ponerme una pistola en la cabeza para que me pusiera
a hacer un solo con slide después de eso.”
Una guitarra con bottleneck o slide puede proporcionar unos rellenos bastante notables.
Permite hacer unos glissandos suaves, fraseos que suenan vocales y unos vibratos muy
amplios. Requiere una guitarra muy usada para evitar que el bottleneck rebote contra los
trastes. El ruído se reduce si colocas un dedo que toque las cuerdas justo por detrás del
bottleneck. Distorsión y eco aumentarán la presencia y duración de las notas. Se pueden hacer
solos estupendos grabando frases individuales de bottleneck / slide en varias pistas diferentes.
Tu decisión principal será si necesitas poner la guitarra en una afinación abierta. Si estás en
afinación estándar las cuerdas 1, 2 y 3 formarán un acorde menor, y las cuerdas 4, 5 y 6 un
acorde mayor. Usando estas triadas puedes tocar un acorde mayor o menor con el slide por si
solo, sin tener que preocuparte por tocar otras notas. Para un blues de 12 compases en Sol, los
acordes de Sol, Do y Re mayores se pueden encontrar en los trastes 12, 5 y 7 con el slide. Si
hay un acorde menor en la secuencia, toca las tres cuerdas más agudas en el traste apropiado.
Hay partes solistas de slide no-blues en “Man On The Moon” de REM, “Tangerine” de Led
Zeppelin, “That’s All You Need” de The Faces, “Layla” de Eric Clapton, los solos de George
Harrison en “My Sweet Lord”, “Don’t Panic” y “Trouble” de Coldplay, y “You And Your Friend”
de Dire Straits, donde una acústica con slide intercambia frases con un solo de eléctrica. Los
primeros temas de Pink Floyd usan el bottleneck con eco como efecto sonoro que toca notas a
lo largo de toda la cuerda hasta el puente.
85
Sección 6: Arreglos de canciones con
teclados, bajo y batería.
Tras las guitarras, es hora de tener en cuenta algunos de los otros instrumentos que se usan
a menudo para hacer arreglos en una banda. Teclados, bajo y batería.
Los teclados pueden aportar elementos melódicos y armónicos, mientras que el bajo tiene la
tarea esencial de unir la sección rítmica con la armonía. La batería y la percusión aportan la
fuerza rítmica de la interpretación. Esta sección ofrece algunas sugerencias a grosso modo
sobre cómo poner en acción estos instrumentos.
TECLADOS
Los teclados son los instrumentos más potentes que hay para rellenar una mezcla. Esto es
debido a su enorme rango de notas, su capacidad para tocar notas de larga duración, y la
posibilidad de tocar hasta 10 notas en un solo acorde. Una parte de piano puede darte una
línea de bajo, melodía y acordes, todo en uno. Los sintetizadores y teclados digitales permiten
añadir miles de sonidos instrumentales, aunque recuerda que para que suenen de manera
realista han de ser tocados de una manera apropiada al instrumento físico original. En lo que
respecta a las grabaciones, no tienes que tener una buena técnica interpretativa para meter
algunos añadidos. Puedes hacer trampas grabando las partes de la mano izquierda y derecha
por separado y luego mezclarlas en una sola pista, o programar las partes en un programa
secuenciador. La capacidad más útil de un teclado es la de mantener las triadas. Incluso
aunque no te consideres un teclista competente, puedes añadir sonidos de teclados que
actúen como un “colchón” armónico bajo las guitarras. Veamos algunos tipos de teclados
específicos que puedes meter en unos arreglos.
Piano
Hay una tradición de cantautores en la música popular cuyo instrumento principal es el piano,
desde Carole King, Laura Nyro, Randy Newman, Jackson Browne, Gilbert O’Sullivan y Elton
John hasta Kate Bush, Jamie Callum y Norah Jones. Incluso más que la guitarra, el piano
permite a un único intérprete conseguir ritmo y armonía completa como apoyo a su voz.
Muchas bandas guitarreras como Queen, Coldplay (escucha “Trouble”) y Radiohead también
han usado el piano como contraste a temas basados en la guitarra.
Tu primera decisión después de decidir que una canción necesita piano es decidir si el piano es
el instrumento principal o si su trabajo es servir de instrumento de apoyo. Después elige qué
tipo de sonido de piano se necesita. En términos de identidad simbólica, el piano de cola tiene
asociaciones clásicas (ya que recuerda al piano de concierto) y con el romanticismo típico de
las baladas lentas apasionadas (y comerciales) y las grandes producciones. Piensa en la forma
en que se usa el piano en muchas baladas de Elton John, en “November Rain” de Guns And
Roses, “Let It Be” de The Beatles y en algunas canciones de Meatloaf. Escucha el magnífico
piano de David Sancious en la introducción de “New York City Serenade” de Bruce Springsteen.
El sonido del Steinway de metro y medio es el que todos aspiran a conseguir.
86
Es cierto que también ha habido artistas de rock and roll que se dedicaron a aporrear las
teclas, incluyendo a Fats Domino, Jerry Lee Lewis y Little Richard. El estilo de piano de Rock
and Roll presenta acordes acentuados golpeados repetidamente a tempos rápidos y barridos
de glissando. Cuando Led Zeppelin quiso evocar el espíritu de los 50 en “Rock And Roll”
añadieron una parte de acordes agudos de piano a la última estrofa. Hay glissandos de piano y
acordes agudos en el homenaje de T-Rex a Chuck Berry “Get It On”. Pero el piano siempre ha
estado a la sombra de la guitarra como instrumento de rock. La imagen tiene algo que ver a
este respecto: No te puedes mover por escena con el piano igual que con una guitarra.
Un piano vertical “Honky Tonk” es el equivalente del tugurio al piano de cola, evocando la
bohemia y los buenos tiempos, además de ser una buena base de emociones para material
lento. Una parte de piano de cola nunca hubiera sido tan conmovedoramente efectiva como el
piano vertical que suena en “Perfect Circle” de REM. Puedes oír el sonido de piano vertical en
“For No-One” de The Beatles, “Like A Rolling Stone” de Bob Dylan, “Dream A Little Dream” de
The Mamas And The Papas (donde aporta el interludio instrumental), “The Weight” de The
Band, y “Don’t Stop” de Fleetwood Mac.
El piano tiene un papel limitado en los estilos de Hard Rock y Heavy Rock. Las bandas con
piano muestran tendencia al lado más progresivo de las cosas, grupos como Procol Harum,
Supertramp y Yes. Canciones como “Bohemian Rhapsody” y “Killer Queen” de Queen son
interesantes desde el punto de vista de los arreglos ya que muestran cómo cambia la guitarra
su papel en una canción con un piano prominente. Ya que la guitarra no necesita tocar acordes
y rellenar el espacio armónico, la guitarra puede dedicarse a hacer solos agudos o a tocar
figuras “de bajo” distorsionadas en las cuerdas graves. En “My Brother Jake” de Free, liberada
de su papel normal de proporcionar acordes, la guitarra proporciona rellenos y algún
“bending” aullador ocasional para dar mayor efecto. Las canciones escritas a piano suelen usar
más acordes (véase “Changes” y “Oh, You Pretty Thing” de David Bowie), más inversiones y
acordes más completos, ninguno de los cuales son típicos del heavy rock. Aún así, una de las
cantautoras más agresivas al piano es Tori Amos. Una canción como “Precious Thing” de su
álbum de debut “Little Earthquakes” tiene interludios de piano de intensidad explosiva que
rivalizan con los de guitarra en las canciones de rock.
Si añades pianos a unos arreglos, hazte las siguientes preguntas:
• ¿Quieres una parte sólo de mano derecha, o de ambas manos? (esto es, agudos y
graves).
• ¿Su función principal ha de ser melódica o armónica?
• ¿Están los acordes en el mismo tono de la guitarra? Si es así, puede que sea
conveniente tocarlos más agudos.
• ¿Quieres un sonido de piano de cola o de piano vertical?
• Si vas a usar el rango de notas graves, ten cuidado de no hacer ninguna línea de bajos
que pueda confundirse con la tocada por el bajo eléctrico o el contrabajo. Pero los
graves del piano pueden duplicar con eficacia la nota grave tocada por otro
instrumento añadiendo un matiz tonal interesante.
• ¿Tendrá la canción un segundo o un tercer teclado? “Let It Be” de The Beatles tiene
piano, piano electric y órgano. Dire Straits y Bruce Springsteen usan a menudo piano y
órgano.
87
Aquí tienes algunas ideas para arreglos que usen piano:
• Las notas graves y mantenidas son atmosféricas. The Beatles las usaron en “Tell Me
Why”, “Any Time At All” y como acordes ruidosos graves en “No Reply”.
• Las notas más agudas tienen un timbre de tintineo característico que es ligeramente
percusivo y etéreo.
• El pedal de “sustain” permite al piano generar un colchón armónico sin patrón rítmico
que puede chocar con los generados por otros instrumentos en la mezcla. Se pueden
tocar los acordes y mantenerlos hasta el siguiente cambio de acorde.
• El pedal de “sustain” también permite que se toque un acorde con otros instrumentos
en una pausa. A medida que se pierde el sonido, emerge el sonido del acorde de
piano. Félix Pappalardi hizo esto en la estrofa de “Badge” de Cream.
• Las octavas acentuadas y las octavas dobles (una con cada mano) son una marca
característica de las baladas dramáticas pop, tipificadas por “Walk Away Renee” de
The Four Tops y “I Close My Eyes And Count To Ten” de Dusty Springfield, un estilo al
que aluden Elvis Costello en canciones como “Oliver’s Army”, “Party Girl” y Abba en
“Dancing Queen”.
• Varios compases de acordes de piano a tiempo de negras sirven como intro a una
canción (si bien ya es un cliché demasiado extendido).
• Toques cortos y agudos de piano pueden puntuar una estrofa dominada por la
guitarra, como en “Pretty Woman” de Roy Orbison, donde en el puente el piano
realiza unos arpegios más libres para lograr el contraste con las estrofas.
• En los blues lentos y baladas soul el piano suele tocar unos acompañamientos de
acordes en tresillos, como en “It’s a Man’s Man’s Man’s World” de James Brown.
• Hay un estilo muy atractivo de piano que conlleva acordes de segunda suspendida que
crea adornos casi imposibles de reproducir con la guitarra. Se puede oir en “Song Is
Over” de The Who, y “Handbags and Gladrags” de Rod Stewart. El maestro de este
estilo era Nicky Hopkins, que tocó con famosas bandas como The Who y The Rolling
Stones.
• Ocasionalmente una canción puede tener dos partes de piano. “Good Day Sunshine”
de The Beatles tiene dos piano, uno que suena difuso en la derecha y uno más
tranquilo a la izquierda.
• “Marquee Moon” de Television tiene un acorde de piano agudo a la derecha en el
estribillo y en su clímax (8:42), donde se aprovecha el timbre distintivo de las notas
agudas, pero la canción no tiene una parte de piano contínua. De hecho, la mayoría de
gente la considera una canción de guitarra. De manera similar, hay una figura de
arpegio descendente en el estribillo de “Torn Curtain”.
• A veces el piano puede hacer el solo, como en “Party Girl” de Elvis Costello, y “Aladdin
Sane” de David Bowie, en la que Mike Garson tocó un solo famoso por sus maníacas
invenciones.
• Se consiguen sonidos de vanguardia cuando se colocan objetos sobre las cuerdas del
piano – a esto se le llama “piano tratado”, pero requiere colocar micrófonos en un
piano acústico real.
88
Órgano
Si para tu canción el piano resulta un sonido demasiado percusivo, puede que necesites un
órgano. La identidad simbólica del órgano para muchas personas contiene asociaciones con la
iglesia y connotaciones religiosas. El sonido de un gran órgano de iglesia se presta a efectos de
terror gótico y a extravagancias del rock progresivo, pero paradójicamente no para la música
“góspel”, para la cual un órgano eléctrico más pequeño y limitado resulta más característico. El
éxito de Arthur Brown, “Fire” subvierte las asociaciones del órgano con la música religiosa en
una orgía de partes pseudo-barrocas. El órgano también tiene asociaciones con la música
clásica y barroca. Cualquiera de éstas podría ser interpretada como una burla a la música
clásica cuando una banda de rock los utiliza. De aquí el símbolo de rebeldía de la famosa
costumbre de Keith Emerson en sus conciertos de apuñalar su órgano Hammond con un
chuchillo. Esta asociación con la música clásica se evoca en la intro de “Light My Fire” de The
Doors, donde la progresión de acordes es notablemente distinta de la del resto de la canción.
El solo de la parte central ya no tiene ese sabor clásico. El mismo contraste de órgano clásico
con cierta autoconciencia de pop/blues se muestra en la interpretación de John Paul Jones en
“Your Time Is Gonna Come”, del álbum de debut de Led Zeppelin.
Los sonidos de órgano de la música popular salen de los Hammond y los Farfisa. El Hammond
se presta al rock, blues, soul y rhythm & blues, lo usaron bandas como The Animals y The Small
Faces. El Farfisa evoca el pop de mediados de los 60, una asociación aprovechada por Elvis
Costello en su segundo álbum “This Year’s Model”. Bandas de heavy rock como Deep Purple
no han tenido ningún problema en distorsionar los sonidos del órgano, como en “Strange Kind
Of Woman”, “Smoke On The Water”, “Fireball” y la intro de “Perfect Strangers”, y jugar con la
rueda de modulación de tono. Un ejemplo brillante de órgano distorsionado lo puedes
encontrar en la intro de “Chest Fever” de The Band.
La combinación de órgano con guitarra eléctrica es la firma distintiva de bandas de rock
progresivo de principios de los 70, como Atomic Rooster, Argent, Pink Floyd, Supertramp y
Focus, e incluso de grupos punk como The Stranglers. Emerson, Lake & Palmer sólo pudieron
lograr algunos de sus arreglos clásicos con un órgano. Una guitarra no hubiera podido abarcar
tanto espacio armónico. Al igual que con el piano, usar un órgano significa que la guitarra tiene
que cambiar su papel. Si el órgano hace los acordes, la guitarra debe encontrar una identidad
distinta, como demuestra la parte de guitarra de Jimmy Page en el blues de órgano “Since I’ve
Been Loving You”, donde se sustituyen los acordes completos de guitarra por rellenos de solo,
intervalos de quinta y sexta, y figuras de arpegio.
Si vas a añadir partes de órganos a unos arreglos, ten en cuenta lo siguiente:
• ¿Quieres una parte sólo de la mano derecha, o izquierda, o notas de bajo de pedal
también?
• ¿Su función principal va a ser melódica o armónica?
• ¿Los acordes están en el mismo tono que la guitarra? Si es así, puede que debas
tocarlos más agudos.
• Elige el sonido de órgano que mejor vaya con el estilo de la canción. ¡Los temas de
Rhythm & Blues no necesitan un órgano de catedral! ¿Necesita tu canción, por
ejemplo, un sonido de Hammond “sucio”, un granulado órgano VS, un programa del
sintetizador D50, o un órgano similar al sonido de un acordeón?
89
• Si usas las teclas más graves, ten cuidado de no emborronar las partes del bajo
eléctrico o del contrabajo. Los tonos graves del órgano pueden reemplazar con
efectividad al bajo en partes en las que el bajo toma un “efecto pedal” (nota
mantenida mientras se van cambiando de acordes).
• Los acordes de órgano se pueden tocar “cortos y bruscos” rítmicamente, pero no
tienen el mismo efecto percusivo que cuando se toca así en un piano.
• Los órganos complementan muy bien a los pianos. Uno a cada lado de una mezcla es
una combinación muy habitual.
• Incluso los sintetizadores más económicos presentan normalmente buenos sonidos de
órgano.
“Hold Your Head Up” de Argent tiene una sutil intro de órgano sobre una línea de bajo
constante – órgano a la izquierda, riff de guitarra a la derecha y algunos juegos intercambiados
entre los dos. Durante el interludio instrumental, la guitarra toca un único acorde
repetitivamente sobre los cambiantes acordes de órgano. “Back Street Luv” de Curved Air une
el órgano con un primitivo sintetizador analógico que hace sonidos burbujeantes por toda la
90
canción. Hay un órgano en “To Bring You My Love” de PJ Harvey (1995) y The White Stripes
añadieron algunos órganos Hammond a temas del álbum “White Blood Cells”.
Otros teclados
Si ni un piano ni un órgano suenan como lo que necesitas, hay otros instrumentos de teclado
que puedes introducir en unos arreglos.
El clavicordio tiene una identidad simbólica que evoca siglos pasados, retrocediendo hasta la
época Isabelina. Su sonido es agudo, brillante y sin duración de las notas, y se combina muy
bien con una guitarra acústica. Mientras que Simon y Garfunkel retuvieron esta identidad de la
“alegre Inglaterra” para su versión de la tradicional “Scarborough Fair”, al igual que Kate Bush
en “Oh England My Lionheart” y Queen en “The Fairy Feller’s Master Stroke”, Jimi Hendrix
puso la historia patas arriba al combinar imaginativamente un clavicordio con una guitarra
“Wah-Wah” en “Burning Of The Midnight Lamp”. The Beatles usaron un clavicordio en “All You
Need Is Love”, en la intro de “Lucy In The Sky With Diamonds”, y en “Fixing A Hole”. La
Motown grabó uno para R. Dean Taylon en “Gotta See Jane”, y Tori Amos hizo un uso siniestro
del mismo en su álbum “Boys For Pele”. Mariah Carey usó un clavicordio, junto con un piano
celesta y un cuarteto de cuerda en su álbum de la serie MTV Unplugged. Goldfrapp metió uno
en algunos arreglos de Felt Mountain (2000).
El piano eléctrico (del cual el Fender Rhodes es el más famoso) tiene un sonido menos
percusivo y más “gomoso” que su equivalente acústico, y un rango de notas menos amplio.
Aparece en “Come Together”, “Don’t Let Me Down” y “I Am The Walrus” de The Beatles, en
muchos éxitos de Supertramp, en el clásico de 10 cc’s “I’m Not In Love”, en pistas de Led
Zeppelin como “Misty Mountain Hop” y “Down By The Seaside”, en “One Day” de The Verve,
en “Talk Show Host” y “Everything In Its Right Place” de Radiohead, “All I Need” de Air, “Holes”
de Mercury Rev, y en el tema de Twin Peaks de Ángelo Badalamenti. Se puede oir claramente
en “Long Black Veil” de The Band. The Beatles incluyeron un solo de piano eléctrico en “Tell
Me What You See”, que entra durante cuatro compases tras la frase “gancho” y termina la
canción. En “Respect Yourself” de Staple Singers puedes oir uno en el canal derecho, y en
“Sugar Sugar”, de The Archies, un piano eléctrico toca el riff principal. En temas de Roxy Music
como “Beauty Queen” se le aplican importantes efectos dramáticos de phaser y eco.
Si necesitas unos sonidos de teclado “funky”, usa el clavinete. Este es el instrumento
característico del tema de Stevie Wonder “Superstition”, un sonido del que se apropió Led
Zeppelin para el tema de heavy metal funk “Trampled Underfoot”.
El melotrón fue un intento primitivo de emular cierto número de instrumentos grabando
algunos de sus sonidos en pequeños rollos de cinta, que se disparaban al pulsar las teclas.
Siendo un instrumento pesado, poco de fiar y difícil de afinar, el melotrón fue sustituido con el
tiempo por la tecnología digital del “sampling”. Pero el realismo no lo es todo - las
imperfecciones de estos primeros intentos de síntesis tienen a veces su propio encanto. El
hecho de que el melotrón no suene tan parecido a los instrumentos que pretende emular se
ha convertido en algo irrelevante, porque cuando las bandas quieren evocar el inocente sonido
hippie de los 60, eligen el melotrón. Ninguna flauta o cuerdas pueden sustituir a las del
melotrón en “Strawberry Fields Forever” o “Flying” de The Beatles, en “This Wheel’s On Fire”
de Brian Auger y Julie Driscoll, en “The Rain Song” de Led Zeppelin, en “The India Song” de Big
Star, o en “Nights In White Satin” y “Tuesday Afternoon” de The Moody Blues. “The Continuing
91
Story of Bungalow Bill” de The Beatles presenta un melotrón imitando una mandolina y un
trombón. En el caso de The Moody Blues, las recientes ediciones en CD y Super-Audio CD te
permiten oir la diferencia entre la orquesta real y el melotrón muy claramente. “This Time”, de
The Verve, tiene un melotrón tocando sonidos de cuerda en la parte central (sobre el minuto
1:35).
El acordeón se toca en parte sobre un teclado. Su identidad simbólica lo asocia con Francia
(aunque hay una versión italiana), y con la música folk, siendo esta la razón por la que aparece
en “Come On Eileen” de Dexy’s Midnight Runners. El bandoneón tiene un sonido similar, pero
asociado al tango argentino. La celesta es un instrumento orquestal que tiene un tintineo
mágico que evoca la inocencia, como hace de manera preciosa en “Northern Sky” de Nick
Drake. Se puede usar para destacar una línea melódica en unos arreglos.
Sintetizadores
En lo que respecta a los arreglos, hay dos formas básicas de considerar estos dispositivos que
revolucionaron el sonido. La primera es usarlos como imitadores de otros instrumentos, la
segunda – y la que vamos a estudiar aquí – es la creación de sus propios sonidos . Hay un
amplio abanico de sonidos sintetizados, y no todos ellos resultan fáciles de usar en unos
arreglos. Algunos sonidos sintetizados no tienen tono musical (esto es, no suenan como notas),
otros tienen su propio carácter sonoro y no encajan bien con otros instrumentos. Muchos
sintetizadores te permiten combinar dos o más sonidos para crear un tercero, o “dividir” el
teclado de manera que las notas graves se asignan a un sonido y las agudas a otro. Algunos
pueden también arpegiar un acorde automáticamente, ya sea con un patrón o figura fija o de
manera aleatoria.
La identidad simbólica de muchos sonidos de sintetizador gira en torno a conceptos como lo
“inorgánico”, lo mecánico, la tecnología, la utopía, la conciencia alterada y el futuro. En
algunos aspectos, los sintetizadores son a la música de los 90 hasta el presente lo que el
melotrón, el sitar y las guitarras grabadas al revés fueron para la música psicodélica de los años
1966-68. Teniendo en cuenta esta asociación, los sintetizadores se pueden usar de forma
imaginativa en conjunción con otros instrumentos acústicos.
Algunas de las últimas canciones de The Beatles, como “Because” y “Here Comes The Sun”
usan un sintetizador Moog. A principios de los 70, un tema que usaba el sintetizador como
instrumento principal, como “Son Of My Father” de Chicory Tip, era una auténtica novedad.
Los primeros sintetizadores eran monofónicos, esto es, no podían tocar más de una nota a la
vez. Esto fue suficiente para David Bowie, que usó un juguetito llamado “estilófono” en la
grabación de “Space Oddity”. Durante los 70 bandas de rock progresivo como Génesis, Yes o
Tangerine Dream hicieron amplio uso de los sintetizadores. En un grupo como Yes incluso
llegaba a sustituir a la guitarra como instrumento solista. The Who lograron la mejor
integración del instrumento en discos de hard-rock como “Who’s Next” y “Quadrophenia”.
Stevie Wonder fue el pionero de su uso en la música “soul”. Joseph Zawinulf usó un ARP 2600
y un Oberheim polifónico en “Heavy Weather” de la Weather Report. También se pueden oír
sintetizadores en bandas sonoras de películas como la de 007 “Al Servicio Secreto De Su
Majestad” de John Barry.
Los sintetizadores se convirtieron en el centro de la música pop en la década de los 80, cuando
comenzaron a usarlos grupos y artistas “neorománticos” com Duran Duran, Soft Cell, Erasure,
92
Gary Numan y Simple Minds – en ellos los teclados ocupan mucho mayor espacio en la mezcla
y las guitarras son menos importantes. Como resultado de esto, en muchos de estos discos las
partes de guitarra recurren a acordes de quinta o “power chords” para resultar más
penetrantes. Merece la pena escuchar “Heart Of Glass” de Blondie, y fijarse en la nota
pulsante secuenciada a semicorcheas que aparece y desaparece. El tema de Garbage para la
película “El Mundo Nunca Es Suficiente” de James Bond presenta un colchón de sintetizador
que suena a flautas de madera. Los sintetizadores aportan toques siniestros a la intro de
“Shout” de Tears For Fears, y a “Antichrist Superstar” de Marilyn Manson. Se pueden escuchar
sintetizadores clásicos en “The Love Below” de OutKast, y en el álbum de Air “Moon Safari”
(como el famoso Minimoog).
BREVE DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN SINTETIZADOR ANALÓGICO
Básicamente, un sintetizador analógico clásico produce sonidos a partir de osciladores. Un
oscilador es un circuito electrónico que produce un tono musical muy rico en armónicos
parciales (cuando hablamos de los armónicos en la guitarra, ya hablamos de éstos). Los
armónicos que contiene la onda sonora generada por el oscilador se pueden modificar
mediante la sección del sintetizador conocida como el filtro. El filtro es un “ecualizador” que
recorta bandas de frecuencia (según el tipo de filtro se recortan las frecuencias graves – de
forma que sólo se dejan sonar los armónicos parciales, o las agudas – de forma que sólo se
deja oir la fundamental más algunos armónicos, o se deja sólo sonar una banda de los
armónicos). Si el sintetizador tiene más de un oscilador, se puede hacer que cada uno
produzca una onda sonora diferente con armónicos distintos, y luego se le aplica el filtro a la
suma de ambas. La tercera sección importante del sintetizador son los moduladores. Estos son
de varios tipos, siendo los más habituales las envolventes y los osciladores de baja frecuencia.
La envolvente es una “curva” que modifica algún parámetro del sonido respecto al tiempo
desde que se comienza a tocar la nota hasta que se suelta. Como mínimo, una envolvente se
aplica al “volumen” del sonido, de forma que al aplicarla al sonido del oscilador, se logra que
suene, por ejemplo, con un ataque rápido y desvanecimiento lento (como una nota de piano o
una cuerda de guitarra), o con un ataque lento (como suena la nota de un violín, con un
volumen creciente). La envolvente también tiene una fase de “liberación” en la que se puede
lograr que el sonido se mantenga un cierto tiempo desvaneciéndose una vez soltada la nota.
También se puede aplicar una envolvente a otros parámetros del sonido, como por ejemplo el
punto de corte del filtro, con lo que se logran barridos de frecuencias. Los osciladores de baja
frecuencia también se usan para modificar algún parámetro del sonido, pero de manera cíclica.
Un oscilador de baja frecuencia puede crear un efecto de trémolo si se aplica al volumen del
sonido, puede crear un vibrato si se aplica al tono (afinación) de la nota del oscilador, o puede
crear un efecto de “Wah-Wah” cíclico si se aplica al punto de corte de frecuencias del filtro.
Cuantas más envolventes y osciladores de baja frecuencia tenga un sintetizador, más
posibilidades tiene de modificar el sonido original y crear sonidos más “irreales”. Otras
funciones de un sintetizador que se pueden usar para crear sonidos muy electrónicos son, por
ejemplo, la modulación en anillo y la sincronización de osciladores, pero no todos las tienen.
EVOLUCIÓN DEL SINTETIZADOR Y TIPOS DE SÍNTESIS
Al tipo de síntesis usada por el sintetizador analógico clásico se le conoce como “síntesis
substractiva”, ya que mediante el filtro se “restan” armónicos de los muchos que contienen las
93
ondas sonoras generadas por los osciladores. El esquema “osciladores – filtro – moduladores”
que se ha descrito en él se ha mantenido incluso cuando se ha ido evolucionando en el tipo de
síntesis.
A mediados de los 80 aparecieron los sintetizadores de “Modulación de frecuencias”, cuyo
pionero y pilar fue el sintetizador Yamaha DX7. Su innovación estaba en sus “osciladores”, que
no eran ondas sonoras fijas con cierto número de armónicos cada una. En lugar de ello, se
combinaban un cierto número de osciladores de una onda simple (de un solo armónico) de
manera matemática y en una serie de “arquitecturas” distintas, de forma que la variación de
frecuencia de uno provocaba la aparición de una serie de armónicos en la salida final. Esta
síntesis de modulación de frecuencias creaba algunos sonidos sintetizados realmente
espectaculares que era imposible crear con la síntesis substractiva, pero tenía un cierto
defecto: no era muy intuitivo de manejar. Cuando se querían crear sonidos nuevos
modificando los parámetros de los osciladores, no había forma sencilla ni directa de saber
cómo los cambios que hacías iban a afectar al sonido final que produciría el oscilador. Así que
los teclistas que querían crear sus propios sonidos tenían que experimentar a lo loco y confiar
en la suerte para que las modificaciones que hicieran en los osciladores le dieran un resultado
adecuado. Es por eso que básicamente los músicos que usaban sintetizadores de modulación
de frecuencia se limitaban a usar los sonidos programados que el sintetizador ya traía de
fábrica, como mucho modificando los moduladores (envolventes y osciladores de baja
frecuencia que modulan el vibrato, trémolo, etc…).
La llegada del “sampling” trajo un nuevo modelo de sintetizador: Los que tenían osciladores de
tabla de ondas. Ahora los osciladores no sólo producían el sonido de ondas electrónicas llenas
de armónicos. Ahora podían producir el sonido “real” de instrumentos acústicos, ya que
llevaban en su memoria unas breves grabaciones digitales de notas reales de dichos
instrumentos, que luego podías combinar y modular para lograr sonidos como pianos
combinados con cuerdas, pianos cuyas notas entraban lentamente como las de un violín, etc…
El modelo Korg M-1 fue uno de los más vendidos en este periodo, y muchos módulos de
sintetizadores de hoy en día siguen trabajando con tablas de ondas.
La síntesis “aditiva” llegó cuando aumentó la potencia de los sintetizadores. Es como la
substractiva, pero al revés. En vez de tener una onda llena de armónicos en bruto para luego ir
restándole frecuencias con los filtros, se van añadiendo armónicos individuales por separado,
cada uno con la frecuencia e intensidad deseada. Es una síntesis que también es difícil de
programar.
Otro tipo de síntesis es la “granular”, que es más complicada de entender. Se basa en tablas de
ondas de sonidos reales también, pero cada tabla de ondas no se usa directamente, sino que
se “recorta” en fragmentos de 1 a 50 milisegundos llamados “gránulos”, y que luego se
combinan reproduciendo cada uno a diferentes velocidades y fases para crear sonidos
ambientales y distorsionados muy espectaculares. Muy pocos teclados la usan, siendo más
frecuente en sintetizadores virtuales de software.
La última frontera es el “modelado físico”. Más que un tipo de síntesis, es una forma de lograr
lo más parecido al instrumento “real” que se intenta imitar. Por ejemplo: Hay sintetizadores
que “emulan” e imitan casi a la perfección el sonido de un órgano Hammond clásico. Pero no
sólo en sus funciones más básicas como el vibrato, la percusión de las teclas o el tono de los
94
tiradores: Pueden lograr que suene como si estuviera nuevo, como si estuviera muy usado,
como si tuviera quitada o puesta la tapa de madera posterior, como si se estuviera
reproduciendo a través de un amplificador de válvulas… etc.
Por último, veamos algunos consejos para el uso de los sintetizadores en unos arreglos:
• Un sonido de sintetizador suave con notas largas y mantenidas pueden ser un fondo
nada molesto para guitarras acústicas.
• Sonidos más “chirriantes” se prestan a rellenos, solos y riffs.
• Las secuencias de octavas pueden sonar muy poderosas, como en “Are Friends
Electric” de Tubeway Army o en “Autobahn” de Kraftwerk.
• La modulación del corte de filtro hace que el tono musical del sintetizador sea el
mismo pero el timbre del sonido cambie. Esto es ya casi un cliché de la música “Dance”
y se puede escuchar en casi todo el álbum de Madonna “Ray Of Light”.
• Pueden establecer un fuerte contraste con la instrumentación principal de una canción
si se limitan a usarse en el puente o la intro. “Brothers In Arms” de Dire Straits tiene
una intro dominada por los sintetizadores, aunque la canción es básicamente un tema
de guitarra.
• Cualquier parte de sintetizador que mantenga una pulsación regular puede servir para
establecer el ritmo antes de que entre la batería. La mayoría de estos sonidos pueden
ajustarse con el tempo.
• Las partes de sintetizador pueden ser a menudo arpegios. “Crystal Lake” de Grandaddy
tiene una parte de sintetizador en oleadas durante la estrofa basada en el acorde, la
cual cambia de dirección de tono después de una estrofa. Se ajusta a la letra (por el
tema del agua) pero se usa en exceso, de forma que las distintas secciones de la
canción suenan muy parecidas unas a otras.
• Muchos sonidos de sintetizador ocupan muchas frecuencias en la mezcla, así que
puede que no necesites demasiados.
• Los sintetizadores son una buena fuente de sonidos de vientos siniestros, atmósferas y
sonidos de “otros mundos”.
• Los sintetizadores pueden aportar su propia versión de “sonidos de cuerdas”.
BAJO
El bajo eléctrico de cuatro cuerdas se afina (de cuerda grave a aguda) en MI-La-Re-Sol, cada
una de ellas una octava por debajo de las cuatro cuerdas más graves de una guitarra. Esto
quiere decir que todas las notas están en las mismas posiciones que en los trastes de una
guitarra. Si sabes manejarte con la guitarra, puedes intentar grabar algunas notas con el bajo
en tus maquetas. Pero para tocar un bajo de manera convincente tienes que pensar como un
bajista, no como un guitarrista. Uno de los detalles característicos de los guitarristas que tocan
el bajo es que meten demasiadas notas que no tienen que ver demasiado con el ritmo de lo
que están tocando, entrando a menudo “fuera de tiempo”. Un bajista tiene grandes reservas
de paciencia y disciplina, y se mantendrá en una nota, un ritmo o un patrón determinado todo
el tiempo que haga falta.
Incluso si no tienes batería, añadir un bajo a una maqueta de guitarra da profundidad al sonido
de los acordes y puede añadir un componente de ritmo a la pista, incluso si no tienes ningún
tipo de percusión.
95
Bajo tocado con los dedos
El sonido del bajo y su estilo se ven influenciados por cómo se tocan las cuerdas. Tocar el bajo
con los dedos le da a las notas cierta suavidad y hace que se parezca más al estilo del
contrabajo. Esto se ajusta a cualquier estilo con carácter tradicional o “soul”. Este sonido en
especial se ve reforzado si...
• Se baja el potenciómetro de tono.
• Se usan notas enmudecidas.
• Se coloca un trozo de gomaespuma bajo las cuerdas cerca del extremo inferior.
• Se usan cuerdas de enrollado plano (flatwound strings).
96
ESTUDIO DE CASOS CONCRETOS
JAMES JAMERSON
Las ideas que tengas sobre el papel del bajo en unos arreglos se revolucionarán
completamente si escuchas los éxitos de la Motown de los sesenta, en los cuales muchas
líneas de bajos fueron compuestas por James Jamerson. Los marcados ritmos de la mayoría de
canciones de las canciones de la Motown le dieron a Jarmerson la libertad de ir a favor y en
contra de ellos. El papel del bajo de “llevar el tiempo” de la canción se le daba a otros
instrumentos del arreglo. El bajo de Jamerson apoya el ritmo general, pero establece un
“contra-pulso”. El auténtico ritmo de la Motown no es de cuatro tiempos por compás con
golpes de la caja en los tiempos dos y cuatro – es la tensión entre un fuerte ritmo de cuatro
por cuatro y una línea de bajo llena de burbujeante síncopa. Algunos ejemplos incluirían
“Reach Out I’ll Be There”, “Standing In The Shadow Of Love”, “Ain’t Nothing Like The Real
Thing” y “I Was Made To Love Her”.
Aquí tienes algunas ideas inspiradas por Jamerson para hacer más interesantes tus líneas de
bajo:
• Busca momentos en los que la línea del bajo podrían reforzar la voz solista o una parte
melódica significativamente aguda.
• Añadir interés melódico salpicando la línea de bajo con saltos o caídas inesperadas.
• Desarrollar partes de bajo de tónica-quinta (notas 1ª y 5ª del acorde) usando la
síncopa y convirtiéndolas en patrones de corcheas que llenen todo el compás.
• Evitar tocar muchos compases contínuos de corcheas ininterrumpidas en la nota raíz
del acorde.
• Desarrollar patrones (figuras) de bajo que presenten una nota en una cuerda al aire y
una frase sobre trastes por encima de ella. El mayor grosor de las cuerdas del bajo
permite que las notas se mantengan durante cierto tiempo – algo muy útil si no
dispones de un teclado que mantenga las notas. Si tus canciones están en las
tonalidades de Mi, La, Re o Sol puedes tener oportunidades de hacer figuras así en el
bajo, siendo la nota mantenida más grave una de las cuerdas al aire.
• Incluye algunas notas a semicorcheas. Por ejemplo, mantén una nota durante más
tiempo de lo esperado y encaja varias notas en semicorcheas en el último momento
del compás.
• Se crea la síncopa apartándote de la nota raíz del acorde medio tiempo de negra (una
corchea) antes de lo esperado o prolongando una nota más allá de la finalización de un
compás.
• Añade notas cromáticas de paso (tonos intermedios) y cuerdas al aire cromáticas –
esto es, tocar las cuerdas Mi, La o Re al aire como notas de paso en tiempos
intermedios en una canción que tenga dichas notas como bemoles.
97
acorde suene como una primera inversión) y muy ocasionalmente la quinta del acorde
(para que el acorde suene como una segunda inversión).
• Su función rítmica es enfatizar el ritmo y “pulso” de la música uniéndose a la batería o
a la percusión (especialmente al bombo). Para enfatizar los elementos armónicos y
rítmicos del bajo reduce el nivel de los agudos y haz las notas más cortas. El estilo de
funk conocido como “slap” es un estilo en el que se destaca la función rítmica del bajo.
• Su función melódica es tocar “riffs”, frases cortas y rellenos, o notas de paso y escalas
que se unen a las notas bases de los acordes de forma agradable al oído. Intérpretes
como Paul McCartney, Jack Bruce y John Entwistle desarrollaron un estilo de bajo de
rock “melódico”. Para acentuar la función melódica del bajo usa un sonido de bajo con
notas no enmudecidas y muchos agudos, y deja que las notas suenen bastante tiempo.
La forma extrema de tratar el bajo como un instrumento melódico tiene uno de sus
mejores representantes en la forma de tocar el bajo sin trastes de Jaco Pastorius, cuyo
trabajo se puede apreciar en discos de los 70 con la Weather Report y álbumes como
“Hejira” de Joni Mitchell.
Una buena línea de bajo se las arregla para cumplimentar las tres funciones, y en una
formación de sólo tres instrumentos puede que tenga que:
• En algún momento de la canción reducir la instrumentación a sólo bajo y batería, lo
cual acentúa el ritmo.
• Los solos de bajo, o de bajo y batería, pueden ser una intro muy eficaz. “You’re So
Vain” de Carly Simon se inicia con un rápido arpegio al bajo. “J.A.R.” de Green Day
entra con un solo de bajo. Escucha también “Cuyahoga” de REM, “A Town Called
Malice” de The Jam, “Nowhere To Run” de Martha Reeves & The Vandellas y muchas
canciones de The Zutons para oir bajos promientes en las intros.
• En lugar de tocar compases y compases de corcheas en la nota raíz de los acordes,
intenta omitir algunas de las corcheas para darle a la música un poco más de pulso.
• Las escalas ascendentes rápidas en una secuencia de acordes dan a la canción empuje
y urgencia. Escucha el bajo de Bruce Foxton en temas como “Down In The Tube Station
At Midnight” de The Jam. En “I’m A Loser” de The Beatles, el cambio de estilo en el
estribillo de notas a negras a un bajo “andante” a corcheas aporta una liberación de
energía.
• Los armónicos de bajo son adornos muy efectivos porque las cuerdas son mucho más
gruesas que las de la guitarra. Utiliza un poco de chorus y un breve eco (delay) para
aumentar las duraciones de la nota. Escucha la intro y la coda de “Love Is A Wonderful
Colour” de The Icicle Works.
• La parte del bajo podría ser un “riff”, incluso cuando ese riff no vaya seguido por la
guitarra.
• Las notas “pedal” (que se mantienen constante en la misma nota mientras los acordes
van variando por encima) son una forma estupenda de hacer que una progresión de
acordes suene diferente a cuando el bajo toca la nota raíz de cada acorde.
Experimenta manteniendo la nota base de la tonalidad o la quinta de la escala durante
una estrofa y fíjate en la “tensión” y el nuevo color armónico que adquieren algunos
acordes. Los éxitos de la Motown “What Becomes Of The Broken Hearted”, de Jimmy
Ruffin, “You’re All I Need To Get By”, de Marvin Gaye & Tammy Tarrel, y “I’m Gonna
98
Make You Love Me” (por The Temptations o The Supremes) todas usan con gran
acierto notas “pedal”.
• Como se ha mencionado antes, el bajo eléctrico puede hacer un papel melódico. Su
capacidad de tocar fraseos parecidos a los de un violonchelo se destaca en los modelos
sin trastes, como puedes oír en muchos álbumes de Kate Bush y en la intro de “Video
Killed The Radio Star” de Buggles.
• De vez en cuando el bajo queda al frente de unos arreglos, ya sea como instrumento
del solo (“My Generation”, de The Who) o tocando un riff de enlace (como en “The
Chain” de Fleetwood Mac).
• A veces se puede omitir el bajo del comienzo de una canción. “Saturday Night’s Alright
For Fighting” de Elton John tiene un riff de guitarra y batería en la intro, pero no lleva
bajo – El bajo entra un tiempo antes de iniciarse la estrofa. Esta es una buena táctica
para usar en un par de canciones si tocas en un “power trio” (para hacer las canciones
más variadas).
• Introduce el bajo en un registro de notas agudas en una canción de forma que sirva de
apoyo a la guitarra y desciende al auténtico registro del bajo sólo cuando entre el
estribillo. Asegúrate de que el patrón del bombo sea lo suficientemente enfático para
compensar la ausencia de graves al principio.
• El bajo puede sugerir un cambio de acorde cuando realmente no lo hay. La
combinación de un “riff” de guitarra y notas del bajo que le den color de distintas
maneras se oye en “Pride (In The Name Of Love)” de U2. Hay dos figuras de guitarra
(frases) en el riff principal, pero cuatro notas de bajo distintas hacen que suenen como
cuatro distintas. Algo parecido sucede en “Strange Town” de The Jam y “Don’t Get Me
Wrong” de The Pretenders.
• Toca una nota un tono y medio por debajo de la nota raíz de un acorde mayor y de
repente se convertirá en algo que suena como un acorde de menor séptima. Toca un
tono y medio por debajo de la nota raíz de un acorde menor y se convertirá de repente
en algo que suena como un acorde de séptima mayor.
99
Contrabajo
“Compuse ‘The Love Cats’ esa noche. Tocamos muchas cosas jazzísticas para
hacernos al ritmo y al sonido. Bill Thornley nunca había tocado antes un contrabajo, pero
se hizo con él casi instantáneamente – eso sí, marcó con tiza los puntos donde debía
tocar las cuerdas.”
En algunas circunstancias puede que quieras dejar a un lado el bajo eléctrico y meter un
contrabajista, o tocar un sonido de contrabajo con un teclado. Más habitualmente miembro de
la sección de cuerdas de una orquesta (especialmente cuando se toca con arco), el contrabajo
también aparece en tríos de Jazz. En el pop, la identidad simbólica del contrabajo es jazz,
sofisticación y “los viejos tiempos”. Como muchos éxitos de la era del Rock And Roll, “Rock
Around The Clock” tiene una línea de bajo tocada en contrabajo, y puedes escuchar su sonido
característico en temas como “Stand By Me” de Ben E. King y algunos de los primeros éxitos de
la Motown, como “My Guy” de Mary Wells. Un contrabajo toca el lento “glissando” que se
escucha en el canal izquierdo del tema de Nancy Sinatra “These Boots Were Made For
Walking”, en la intro y después del estribillo; en el canal izquierdo de la mezcla, sin embargo,
hay un bajo eléctrico.
BATERÍAS
La invención de las cajas de ritmos, y posteriormente de los bucles de batería grabados y los
samples de sonidos individuales (instrumentos virtuales de batería), ha hecho que meter
batería en una maqueta sea mucho más fácil que grabar una batería acústica. Para darle a las
maquetas de tus canciones una pista de batería eficiente, es útil comprender alguno de los
aspectos básicos de la configuración de una batería real y la manera de tocarla. Una batería
corriente di.spone de los siguientes elementos básicos:
• La caja (snare drum) – que aporta el sonido de golpe seco y “crujiente” que se suele oir
en los tiempos dos y cuatro de los ritmos rock.
• El bombo – que suele dar golpes apagados y muy graves en los tiempos uno y tres.
• Los timbales – que pueden añadir golpes de relleno (redobles) o reforzar la caja o el
bombo.
• Platos y charles – el “charles” que puede tocarse abierto o cerrado, marca los tiempos
del ritmo o subdivisiones del mismo, a veces complementado por el plato “ride”. Los
platos de golpeo (crash y splash) se usan para acentuar cambios de compas, de
acordes, o momentos dramáticos.
Obviamente en la mayoría de canciones en las que se oye una batería, ni la caja ni el bombo
entran a tiempo todo el tiempo. El “Groove” rítmico viene del interjuego entre el bombo y la
caja y su colocación dentro y fuera de los tiempos principales. El sonido de cualquier elemento
de la batería se ve afectado también por el tipo de elemento con que se los golpea. Las
escobillas aplicadas a la caja, por ejemplo, dan un sonido muy distinto al de la caja tocada con
unas baquetas. Para familiarizarte con los sonidos de estas partes individuales, los solos de
batería pueden resultarte útiles, como “Take Five” de Dave Brubeck, “Frankenstein” de The
Edgar Winter Band, “Toad” de Cream, “Moby Dick” de Led Zeppelin, y “Run With The Devil” de
Cozy Powell. Las baterías electrónicas aportan otros sonidos diferentes, al igual que las cajas
100
de ritmos anteriores a la tecnología del “sampling” (como la Roland TR505) , que ahora pueden
parecer algo “pobres”, pero que funcionan en estilos electrónicos con sabor “retro”.
Para escuchar interpretaciones de batería rock poco convencionales, merece la pena escuchar
canciones en las que se pone menos énfasis en el uso de la caja, como el sutil
acompañamiento de Mick Fleetwood en “Albatross” de Fleetwood Mac, o el torrente de
timbales de Ginger Baker en “Sunshine Of Your Love” de Cream. Los tambores africanos que
aparecieron en el single de éxito “Burundi Black” de 1971 volvieron a ser usados por Joni
Mitchell en “The Hissing Of Summer Lawns” y fueron una influencia para Adam And The Ants.
Si Ginger Baker tuvo un sucesor, ese tuvo que ser Budgie, el batería de Siouxsie And The
Banshees. La forma de tocar de Budgie es inconfundible, con su influencia africana, su uso
frecuente de los timbales, y la libre disposición de los patrones convencionales de rock. Su
interés por los ritmos no estándar encontró mayor expresividad en los álbumes de batería y
voz que grabó con Siouxsie Sioux bajo el nombre de The Creatures. Peter Gabriel es otro
compositor que decidió replantearse el papel de la batería cuando se embarcó en su carrera
en solitario tras Génesis. Es famoso por prescindir a veces del “charles” y desarrolló un sonido
de caja con efectos que comprimía el sonido natural con desvanecimiento de la caja para darle
mayor fuerza explosiva, como se puede oir en el álbum “Peter Gabriel III”. Esto a su vez se
convirtió en una pieza clave del sonido de Phil Collins.
101
virtuales de batería, como Addictive Drums y EZ Drummer ya tienen en cuenta este
problema e incluyen diferentes sonidos para que los golpes de redoble de caja no
suenen todos iguales).
• Evita los programas de sonido que ya incluyan reverb. Si tienes posibilidad de añadir la
reverb a cada pista por separado en la mezcla, hazlo así.
• No entremezcles sonidos “secos” (sin reverb) con sonidos “húmedos” (con reverb) en
un programa de tu caja de ritmos. Esto causará problemas en la mezcla.
• Intenta separar los sonidos de cada elemento de la batería en distintas pistas de audio
de forma que, en la mezcla, por ejemplo, puedas poner más efecto de reverb a los
platos que al bombo. Los platos no suenan realistas si su sonido no se pierde durante
varios segundos.
• Usa dos platos de “crash” de diferente tono.
Aquí tienes algunos consejos cuando compongas las pistas de batería para tu canción:
• No te bases en ritmos prefabricados. Los puede usar cualquiera.
• Escribe distintos “patrones” de ritmo e introduce pequeñas variaciones entre ellos.
Esto conlleva tener paciencia, pero los resultados lo compensan.
• Dale mayor frescura al sonido de la caja introduciendo algún patrón en el que no se
use, o se omita un golpe en el cuarto tiempo de negras sustituyéndolo por un golpe o
redoble en los timbales.
• Ten a mano una buena selección de redobles para las transiciones entre las distintas
secciones de la canción.
• Haz buen uso de los diferentes grados de apertura del sonido del “Charles”, y úsalos
más abiertos en los estribillos, donde puedes necesitar más “ruído”.
• Escribe patrones basados en ritmos que ya hayas oído en otras canciones.
• No “cuantizes” todo (esto es, ajustar todos los golpes del ritmo perfectamente a
tiempo de negras, corcheas, semicorcheas…) si estás grabando los ritmos de manera
natural (es decir, usando un conjunto de percusión electrónica tocado por un batería.
Si se usa la cuantización en exceso, el ritmo sonará demasiado rígido.
• Si tienes que grabar un redoble o un ritmo muy complejo, un truco es grabarlo a un
tempo más bajo. Luego se puede restablecer el tempo original sin demasiados
problemas reajustando el tempo en tu secuenciador.
• Ahorra tiempo si programas patrones de ritmo de dos compases, teniendo en cuenta
que a veces necesitarás patrones que duren un solo compás si alguna sección de tu
canción presenta un número impar de compases.
102
Cada combinación de número y letra representa un compás de 4/4. El primer ejemplo es muy
sencillo y puede ser el tipo de ritmo base para una maqueta rápida. No hay redobles y sólo seis
patrones diferentes en toda la canción. Estos ayudan a diferenciar una sección de otra. El
segundo mapa presenta una segunda versión más compleja, ligeramente extendida, y con un
total de 22 patrones de ritmo diferentes.
MAPA 1 (SENCILLO)
MAPA 2 (COMPLEJO)
103
• El patrón 2af no aparece siempre en las mismas posiciones en las frases de cuatro
compases dentro de una estrofa.
• El redoble 2bf aparece a mitad de la estrofa e inmediatamente antes del estribillo.
• Para cuando se llega al estribillo, necesitamos un nuevo ritmo – así que aparece el
grupo 3, completo con el redoble 3af en el último compás del estribillo 1 y 3bf en el
último compás del estribillo 2.
• El grupo 4 es una versión más potente o parcial del grupo 1. Podría, por ejemplo, no
haber sonido de caja en este último. Esto quiere decir que el enlace con la estrofa 2
sonaría similar a la intro pero más potente. De lo contrario se perdería “ímpetu”.
• El puente tiene su propio grupo de patrones. El 5. Éste podría introducir un nuevo
elemento de percusión, como las congas, o pasar a usar el “ride” en lugar del charles.
• La media estrofa final tiene dos compases de redobles no oídos previamente para
llevar a los estribillos finales.
• El último estribillo tiene un patrón nuevo, una variación del grupo 3, para diferenciarlo
del estribillo anterior. La variación podría ser añadir palmas a tiempo con la caja, o
duplicar el tempo de la pandereta (pasar a corcheas si en el anterior estribillo sonaba a
tiempos de negra).
• La coda combina patrones del enlace con los redobles de la media estrofa final. Como
nota de advertencia, aunque las variaciones de patrones de batería suenen bien, ten
cuidado de no hacer demasiado complicados ni cambiantes los patrones del bombo,
en parte porque cuando introduzcas un bajo en una pista puede resultarte difícil
recordar exactamente dónde están los golpes de bombo. Esto puede ser un problema
si quieres que las notas del bajo coincidan con él.
104
• Hay redobles de caja muy potentes hacia la mitad de “Heart Of Glass” de Blondie. La
fuerza explosiva de un conjunto de batería está en la caja – Así que dejar de usarla en
algún punto de la canción para volver a introducirla posteriormente es algo muy
poderoso. Escucha “Leave It Open” de Kate Bush para ver cómo se retrasa mucho la
entrada de la caja.
• En una canción que no requiera demasiada percusión, intenta reservar el uso de la caja
para algunos momentos especiales, como hizo Hal Blaine en “God Only Knows” de The
Beach Boys. Un efecto posteriormente imitado por REM en “At My Most Beautiful”.
Intenta añadir reverb y hacer que quede más al fondo de la mezcla.
• Los redobles de caja tipo marcha militar pueden ser muy expresivos incluso cuando el
tema de la letra no es la guerra, como en “King Of Birds” de REM, “Cloudbusting” de
Kate Bush, “The King Will Come” de Wishbone Ash, “White Rabbit” de Jefferson
Airplane y “Venus” de Television.
• Golpes suaves y repetitivos en la caja crean tensión y drama.
• Cuando la caja se golpea con ambas baquetas con una separación de una fracción de
segundo se crea el efecto conocido como “flam”. Esta es una forma muy potente y
estupenda de volver a introducir la caja. Puedes oir “flams” en la intro de “My
Sharona” de The Knack.
• Un ritmo sólo de caja puede ser una intro, como en “I Want To Tell You” de The
Beatles.
• Experimenta creando ritmos en los que el golpe de caja aparezca en cualquier parte
menos en el segundo tiempo de negras. “Only One Woman” de The Marbles tiene una
segunda caja retrasada hasta el cuarto tiempo de negras.
• Un redoble en crescendo es una forma muy poderosa de entrar en una nueva sección
de la canción. Television incluye una al principio de “Friction” (y en otro tipo de tambor
en la intro de “Torn Curtain”).
105
• Un simple patrón de golpes de bombo son muy efectivos en una intro o en un puente.
Escucha “My World Is Empty With You” de The Supremes.
• Escucha “This Old Heart Of Mine” de The Isley Brothers para ver un ejemplo de un
ritmo de bombo “machacón”, con un patrón más frecuente de lo habitual.
• Los golpes de “crash” no siempre tienen que ir en el primer tiempo de un compás.
Prueba a meterlos en el segundo tiempo, o en el primero y el segundo con dos platos
de tamaño distinto.
• Para un efecto de “jugband”, prueba a usar el bombo y un plato pero no la caja,
además de usar pandereta y maracas, posiblemente.
• Se pueden ir añadiendo progresivamente elementos de la batería a una canción. “Man
Of The World” de Fleetwood Mac no tiene elementos de batería en la intro ni en la
primera estrofa. La segunda estrofa tiene bombo y charles, con golpes de “crash”
marcando los acentos. La batería completa entra finalmente en el minuto 1:40 para
darle al puente un hilarante efecto.
• La batería es muy sensible a la reverb. Los sonidos explosivos distantes de la caja en
“The Boxer” de Simon y Garfunkel se consiguieron con una reverb muy fuerte. Hay
bonitos ejemplos de redobles de batería ecualizada y tratamiento de reverb en
“Frozen” de Madonna.
• Pon una caja de ritmos a través de un delay (eco) para conseguir un ritmo más
interesante a partir de un patrón muy sencillo.
• Los timbales son útiles para introducir redobles al final de una sección de una canción,
permitiéndote dejar descansar temporalmente el bombo y la caja.
• Vuelve a escuchar “Ticket To Ride” de The Beatles para ver cómo el ritmo de la estrofa
se lleva con los timbales, lo cual contrasta con el ritmo de rock estándar del puente.
• Una segunda batería puede añadir acentos en secciones específicas de una canción
mientras que la primera mantiene el ritmo – la primera funciona como instrumento
“núcleo” de la canción, la segunda como instrumento secundario. “I Can See For
Miles” de The Who tiene dos interpretaciones de batería por separado, una a la
izquierda que mantiene el ritmo y una a la derecha que introduce los redobles.
• El uso de “eco” y colocar micrófonos de ambiente distantes en el estudio le dan
profundidad a la batería, como en “When The Levee Breaks” de Led Zeppelin.
• El primero de una larga serie de estribillos repetidos puede cantarse acompañado
solamente por el ritmo de la batería. Este recurso se usó en “Two Princes” de The Spin
Doctors.
• Los redobles de batería a menudo van en los espacios entre frases vocales, como en “I
Can Hear The Grass Grow” de The Move.
Ritmos complicados
Se puede hacer más interesante el ritmo de una canción incluyendo de vez en cuando un
compás que no tenga cuatro tiempos, o incluyendo un patrón de ritmo con un patrón de
acentos que vaya a contratiempo. En “Heart Of Glass” de Blondie, durante el puente, alguna
de las frases pierden un tiempo de negras, con lo que tienes compases de 4/4 y ¾
alternándose (del minuto 1:51 al 2:02). Luego se repite la misma melodía sólo a 4/4. La banda
The Fratellis tienen ritmos muy interesantes en algunas canciones del álbum “Costello Music”,
106
en especial “Flathead”, “Country Boys And City Girls” y el último compás de la frase de la
estrofa en “Chelsea Dagger”.
PERCUSIÓN
La percusión se usa para dar apoyo a la batería en una canción, o para sustituirla, o para
acentuar algunos pasajes. Se puede ir incrementando la percusión a medida que avanza la
canción, para refrescar y fortalecer el ritmo. Casi cualquier cosa puede usarse como percusión,
desde golpes en el cuerpo de una guitarra acústica (“Lady D’Arbanville” de Cat Stevens), dar
pisotones sobre el suelo del estudio (“Where Did Our Love Go” de The Supremes y “Jeepster”
de T-Rex), golpes en los muslos con las manos (“Peggy Sue” de Buddy Holly), o imitar unas
maracas con una caja de cerillas. Canciones como “Cecilia” de Simon y Garfunkel,
“Neanderthal Man” de Hot Legs, “Barbara Ann” de The Beach Boys, y “Give Peace A Chance”
de John Lennon enfocan la percusión como hecha alrededor de una hoguera en un
campamento, con pocos elementos y en algún caso un bombo para darle consistencia. Otras
canciones como “He’s Gonna Step On You Again” de John Kongos tienen una cantidad de
instrumentos de percusión mayor de lo habitual.
Congas y bongos
Las congas son unos largos timbales de percusión que hay que tocar de pie. Los bongos son
una versión de tono más agudo que te colocas entre las piernas. Ambos instrumentos dan a los
arreglos una calidez latina despreocupada y “funky”, de aquí que las bandas de rock los
desplieguen en sus incursiones en los territorios del funk y el soul. A veces se olvida que
Hendrix subió al escenario en Woodstock acompañado de un percusionista de congas. Se
pueden escuchar congas en muchos temas de Santana y en temas de The Beatles como
“You’re Gonna Lose That Girl” y “And I Love Her”. Se oyen congas en la intro de “In And Out Of
Love” de The Supremes – la batería no entra hasta el minuto 0:25.
Si quieres grabar de manera acústica, sin una batería, pueden ser tu sección rítmica. Tocados
muy rápidos, los bongos pueden transmitir una sensación de histeria creciente, como en la
banda sonora de la película de James Bond “Dr. No”. Marvin Gaye les sacó un sonido nuevo
añadiéndoles reverb en el álbum “What’s Going On”. Marc Bolan grabó cuatro álbumes como
Tyrannosaurus Rex con los bongos como instrumento de percusión principal. Posteriormente,
las congas de Micky Finn le dieron al glam-rock de T-Rex un cierto sabor “funky”, aunque no
sonaran muy prominentes en las mezclas. El estilo de guitarra rítmica de Bolan evolucionó en
parte del hecho de que había tocado mucho tiempo acompañado por bongos. Puede que te
encuentres con que empiezas a tocar de manera distinta la guitarra rítmica si grabas con
congas o bongos en lugar de con una batería.
107
Pandereta
Una pandereta combina algo del sonido de una caja con el timbre de unos platos. Da el toque
que Dave Marsh describió como “serpiente de cascabel” en “I Heard It Through The
Grapevine” de Marvin Gaye, y el patrón a semicorcheas en “I Second That Emotion” de
Smokey Robinson and the Miracles. Un uso controlado de la pandereta mantiene el ritmo en
“You’ve Got To Hide Your Love Away” de The Beatles. En “Ticket To Ride” la pandereta suena
al principio en los tiempos dos y cuatro de negras, pero en el puente pasa a semicorcheas. La
pandereta encaja muy bien con una guitarra acústica rasgueada. Un patrón a semicorcheas
encaja muy bien sobre un charles a corcheas. Es buena idea reservarla para un puente rápido,
para darle un poco más de impulso. Para un uso minimalista de la pandereta, escucha “Please
Please Please Let Me Get What I Want” de The Smiths.
Otras percusiones
Dado que los instrumentos que se conciben para ser golpeados no tienen afinación, son
relativamente fáciles de fabricar. Por lo tanto hay grandes cantidades de instrumentos de
percusión de todo el mundo y “samples” y emulaciones disponibles en casi todos los teclados y
módulos de sonido.
Las tablas son un instrumento de percusión de sonido hindú muy característico, y a menudo se
las oye junto al sitar. Aparecen en “Within You Without You” de The Beatles, “Temple Of
Everlasting Light” de Kula Shaker, y “Black Mountain Side” de Led Zeppelin. La canción de Page
y Plant “Most High” presenta gran variedad de percusiones exóticas, al igual que “Down To
Sea” de Plant y “Tower Of Strength” de The Mission. Se popularizaron a mediado de los 60 por
la moda del misticismo hindú y su música, para la cual se convirtieron en la firma expresiva,
junto con el sitar. De otro continente, los tambores parlantes africanos varían su tono cuando
se les aprieta.
Una tabla de lavandera aparece en “In The Summertime” de Mungo Jerry, y en “Tell Me What
You See” de The Beatles, y también se escucha en la estrofa de “Don’t Fear The Reaper” de
Blue Oyster Cult (que también tiene un cencerro). Desde “You Can’t Do That” de The Beatles,
“Honky Tonk Women” de The Rolling Stones (con su intro característica) y “Mississippi Queen”
108
de Mountain, nada evoca mejor el rock and roll de los buenos tiempos como el cencerro. Para
oír un uso exagerado del cencerro, escucha el puente de “I Need You” de The Beatles, donde el
cencerro suena más fuerte que la batería en el canal izquierdo.
El triángulo tiene un tono metálico y brillante muy agudo, bueno para marcar acentos. “Stand
By Me” de Ben E. King tiene un contrabajo, un triángulo, y un instrumento tipo “tabla de
lavandera” cuyo sonido se envía a la derecha mediante la reverb.
Las maracas consiguen un sonido cambiante continuo, que al igual que los platos, viene muy
bien para rellenar huecos en la mezcla. Son las responsables del “ruído de lluvia” en “Gotta See
Jane” de R. Dean Taylor, y se pueden escuchar en la intro de “Seal Of Seasons” de
Tyrannosaurus Rex, en el puente de “The Night Before” y el estribillo de “You’ve Got To Hide
Your Love Away” de The Beatles, y en “Sugar Sugar” de The Archies.
Las campanas de trineo se usan en villancicos, y también se asocian con el álbum “Pet Sounds”
de The Beach Boys. Las claves (gruesas baquetas de madera que se entrechocan) se pueden oír
en “Living In The Past” de Jethro Tull y “And I Love Her” de The Beatles. Los platillos para
dedos se pueden escuchar en “Tiny Goddess” de la banda de los 60 Nirvana, hacia la última
estrofa, y en “Arabian Knights” de Siouxsie And The Banshees.
El chasquido agudo de las palmas encaja bien junto con la caja de la batería y con la pandereta,
así que el lugar lógico de las palmas es los tiempos dos y cuatro de negras. A menudo se
reservan para los estribillos y para los últimos estribillos y la coda en especial, como al final de
“Starman” de David Bowie, y al final de “Animal Nitrate” de Suede. Este uso de las palmas
simboliza la presencia de un mayor grupo de gente, lo cual acaba por hacer que el público se
una. La conclusión no escrita es “Si todo el mundo está tocando las palmas, ¿por qué tú no?”
Las palmas aparecen en muchos éxitos de la Motown – piensa en cómo se oyen al principio de
“Baby Love” y en “Where Did Our Love Go” de The Supremes. Se usan para contrastar el
puente de la estrofa en “No Reply” de The Beatles. Contribuyen a una salvaje atmósfera Pop
en “Quick And To The Pointless” de Queens Of The Stone Age.
Otro uso de las palmas es introducir una figura rítmica distinta entre frases vocales. Piensa en
las palmas en “Eight Days A Week” de The Beatles, cuando aparecen entre las frases vocales
en el estribillo.
Las palmas suenan bien a izquierda y derecha más que en el centro de la imagen estéreo.
Paradas rítmicas
Puede ser un toque de arreglos muy bueno refrescar la sección rítmica de una canción parando
durante unos segundos. Esto puede conllevar pararla completamente excepto un charles o una
109
pandereta, o llegar incluso al silencio total. “Sweet Soul Music” de Arthur Conley se detiene
por un momento en el minuto 1:30 – hasta entonces el ritmo es constante. “Caught Like A
Sneeze” de Tori Amos tiene una parada en su bucle rítmico. “Soul Man” se reduce a una
percusión muy ligera antes de los últimos estribillos. Hay una pausa importante en “Tobacco
Road” de Nashville Teens donde todo se detiene para el gancho del estribillo, lo cual refresca
el “riff”. “Better Living Through Chemistry” de Queens of The Stone Age lleva a cabo el
sorprendente truco de parar la canción en el minute 1:35 dejando que un acorde llegue a un
acople grave durante casi 40 segundos, volviendo a entrar con un solo de guitarra que
posteriormente se deja a un lado en el minuto 3:00 para entrar en armonías vocales, como si
Crosby, Stills & Nash & Young hubieran irrumpido en una sesión de grabación de Soundgarden.
“Llego al estudio con mi idea grabada en una cinta, cojo la guitarra acústica y la toco. Una vez
que han captado la idea, entramos en la sala de grabación. Todo está ya sonorizado, nos
ponemos todos delante de la batería, la repasamos, establecemos los arreglos y trabajamos en
ellos durante un rato – para coger el hilo y el ritmo. Pero lo grabamos todo en directo y a la vez.
Luego grabamos encima sobre los errores, añadimos los solos, regresamos y metemos las
voces.” River se grabó sobre 24 pistas a través de una vieja mesa de mezclas Neve, la mitad en
Seattle y la mitad en Los Ángeles, con mezcla manual.
Otras revelaciones del proceso de grabación nos llegan de la mano del guitarrista de Ocean
Colour Scene Steve Craddock, en la época que grabaron “North Atlantic Drift”: “Simon Fowler
escribe las canciones y aparece con una guitarra acústica y nos las toca. Cogemos las eléctricas
y entonces, en el estudio, en cuanto grabamos unas pistas de guitarra, bajo y batería, esa es la
base. Todo se despliega a medida que lo hacemos. Lo grabamos en Townhouse y en Goldhawk
Road en poco más de dos meses. Grabamos casi siempre siguiendo un metrónomo porque
queríamos que todo fuera potente y constante. Durante el primer mes grabamos la mayoría de
las pistas. Luego grabamos encima todo lo demás – guitarras, coros y percusión.”
110
podía llevar mucho tiempo y/o resultar muy caro. Ahora no tienes por qué preocuparte
tanto, ya que muchos de estos instrumentos están disponibles en sintetizadores, módulos de
sonido y bibliotecas de sonido. Puede que no sea lo auténtico, pero de fondo en unos
arreglos eso no tiene importancia excesiva. Una forma de hacer que los arreglos de tu grupo
destaquen es tener un instrumento adicional no muy habitual.
• Cuanto más raro sea el instrumento, más difícil será encontrar un uso para él en una
canción. Los que más se suelen usar son los que encajan con facilidad en varios estilos.
• Si un instrumento raro se ha utilizado anteriormente puede que esté asociado a una o
dos canciones famosas. Eso puede que dificulte usarlo en tu grabación, a no ser que
quieras hacer alusión a esa canción. Por ejemplo, el misterioso y metálico cascabeleo
del címbalo se asocia intensamente con algunas de las bandas sonoras compuestas por
John Barry en los sesenta, una asociación que supuestamente Portishead evocaron
complacidos en su álbum de Trip-Hop “Dummy”. La armónica de bajos que suena en
“The Boxer” de Simon y Garfunkel, “Being For The Benefit Of Mr. Kite” de The Beatles
y en el disco “Pet Sounds” de Beach Boys, fue incluida por REM en su homenaje a Brian
Wilson “At My Most Beautiful”, precisamente por su conexión con los Beach Boys.
• La elección de instrumentos puede venir dictada por el estilo si estás haciendo un
pastiche, como la sección de instrumentos de viento-madera en “When I’m Sixty-Four”
de The Beatles. Si quieres evocar el espíritu de George Formby, mete un ukelele.
• Hay retoques agradables que se pueden conseguir añadiendo instrumentos no típicos
del rock, desde la flauta, el oboe, el clarinete, la trompa francesa o la viola, hasta un
ligero uso de un miembro de la familia de la guitarra acústica. Todo se reduce a cómo
los usas, no lo exótico que sea el instrumento.
• Algunos instrumentos no son específicos de ninguna época concreta. Otros conllevan
una asociación muy fuerte con una época del pasado – como las primeras cajas de
ritmos y baterías electrónicas de los 80 y sintetizadores analógicos como el Moog. Los
instrumentos tradicionales no están tan unidos a una época de la misma manera. Usar
equipo moderno hace que suenes “al día”, pero en el futuro hará que se te relacione
con esta época – tendrás que decidir si esto tiene importancia.
• Las muestras de sonido (samples) pueden a menudo hacerse sonar más allá del rango
de notas que abarca el instrumento real. Para conseguir ser realista, debes ser
“idiomático” y mantenerte dentro del auténtico rango de notas, además de no
“forzar” notas o técnicas imposibles en la interpretación real de ese instrumento (por
ejemplo, un único violín sólo puede tocar dos notas a la vez con el arco si éstas se
encuentran en dos cuerdas adyacentes – si está tocándolas pellizcadas con los dedos
(pizzicato) esto sí sería posible). Si quieres experimentar con cómo sonarían los
instrumentos más allá de su rango de notas real, las muestras de sonido te dan esa
posibilidad. Para conocer el rango de notas y las técnicas de interpretación de cada
instrumento, consulta un manual de orquestación.
• Del mismo modo, el nivel de sostenido de una nota “soplada” en un instrumento de
viento no puede ser constante todo el tiempo que quieras, aunque sea posible hacerlo
con una muestra de sonido. En la vida real, el intérprete se acabaría quedando sin aire.
111
• Si quieres investigar sobre los aspectos auditivos de la música y el rango de sonidos de
diferentes instrumentos, te recomendamos consultes y escuches los álbumes de Mike
Oldfield “Tubular Bells”, La guía de la orquesta para jóvenes de Benjamin Britten y los
cd de instrumentos orquestales de la compañía Naxos.
• Los instrumentos secundarios no tocan durante todo el tiempo en unos arreglos.
Hacen notar su presencia aquí y allá, apoyando la armonía desde el fondo de la
mezcla, o apareciendo al frente para añadir momentos de interés melódico.
Si te gustan los detalles orquestales para una canción, una posibilidad es tener una sección
orquestal específica en la intro o en el puente. Un ejemplo sería la forma en que los
instrumentos orquestales contribuyen a “A Day In The Life” de The Beatles”. Para darle
retoques orquestales a una canción, intenta añadirle partes para flauta, clarinete, dos trompas
o dos trombones, trompeta, dos o tres violines y un violonchelo. Puedes oir arreglos
112
orquestales completos en “Painted From Memory”, de Elvis Costerllo y Burt Bacharach. Para
darte una idea del número de músicos involucrados, la sesión de grabación de “Hey Jude” de
The Beatles usó un total de 36 músicos: diez violines, tres violas, tres violonchelos, dos
contrabajos, dos flautas, dos clarinetes, un clarinete grave, un fagot, un contrafagot, cuatro
trompetas, dos trompas, cuatro trombones y un percusionista. Todos estos se unen en la coda
final (na-na-na-na hey Jude…). Pero su propósito es añadir “peso” al sonido, no tocar melodías
y frases claramente distinguibles.
VIENTO-MADERA
Esta familia de instrumentos abarca principalmente la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot, y la
trompa francesa, pero también he incluido otros instrumentos de viento como la armónica y la
flauta dulce. Para que las partes de instrumentos de viento-madera suenen realistas, recuerda
que las notas no deben durar mucho más tiempo de lo que un intérprete podría mantener con
un soplo constante. De vez en cuendo se podría contratar una sección de viento madera para
grabar una sesión. “Here Comes The Sun” de The Beatles presenta una formación inusual de
dos piccolos, dos flautas, dos flautas agudas y dos clarinetes. Una elección que se presta a
melodías de tonos muy agudos y un timbre suave, lo cual encaja con el carácter de la canción.
Flauta / Piccolo
Ambos instrumentos son metálicos y producen unos tonos agudos, brillantes y suaves. El
piccolo suena una octava por encima del rango habitual de la flauta, y puede resultar un poco
penetrante. En unos arreglos:
• Son útiles para doblar la melodía de la voz una octava por encima, o una parte de
cuerdas agudas al mismo tono.
• La asociación de la flauta y el piccolo con los registros más agudos connotan “libertad”
y “vuelo”, y ambos instrumentos han sido usados para imitar el canto de las aves en la
música. Escucha “Windy” de The Association.
• El sonido de los vientos da un ambiente lírico y despreocupado.
• El rango de notas más graves de la flauta puede tener una cualidad erótica y
provocativa, pero puede resultar tapada con facilidad por otros instrumentos. Esto se
puede compensar en la mezcla.
• Son buenos para conseguir breves rellenos melódicos entre las frases vocales, o para
conseguir melodías de enlace más largas entre secciones de la canción.
• Ambos instrumentos se asocian con la inocencia y la campiña. Escucha “Astral Weeks”
de Van Morrison, “Fool On The Hill” de The Beatles, “Paper Sun” de Traffic, “Bryter
Layter” de Nick Drake, y “Going Up The Country” de Canned Heat en las que, apoyadas
por guitarras acústicas y eléctricas la flauta entra como instrumento solista al cabo de
un minuto, y posteriormente se usa de manera intermitente.
• Combinado con un ritmo marcial de caja, el piccolo puede evocar aires militares.
• La flauta se ha usado como instrumento solista en algunos grupos de rock progresivo,
como Jethro Tull y Focus.
• La flauta puede hacer un solo en una canción, como “Nights In White Satin” de The
Moody Blues, “You’ve Got To Hide Your Love Away” de The Beatles, y “Mighty Quinn”
de Manfred Mann.
113
Junto con la mandolina y el violín, la flauta embellece alguno de los temas del reciente álbum
“The Lyre Of Orpheus” de Nick Cave.
Flauta dulce
La flauta dulce no es normalmente parte de la sección de vientos de la orquesta. De madera o
de plástico, fácil de tocar y barata de fabricar, está asociada desde hace tiempo con la
enseñanza musical en las escuelas. Por lo tanto, su sonido evoca la infancia y los niños, la
inocencia, lo pastoral y lo rural, lo viejo y antiguo, y la música folk. Se puede oir en “Ha Ha Said
The Clown” de Manfred Mann, y “My Name Is Jack”, una canción sobre un hospicio.
Oboe
El oboe tiene una cualidad lastimera y un sonido característico de su lengüeta, que a menudo
se usa para añadir emotividad a la música. Puedes oír el instrumento en “I Got You Babe” de
Sonny And Cher, y en “A Man Needs A Maid” de Neil Young. Pierde su cualidad lastimera en
sus notas más agudas, y puede resultar chirriante. No llega a notas tan graves como el
clarinete y no tiene el sonido jazzístico del clarinete como parte de su identidad simbólica.
• Unido a las cuerdas, el oboe puede darle a la música un carácter inglés, como en
“Jesamine” de The Casuals.
• Su tono se escucha mejor en melodías solistas al desnudo de notas largas y de
evolución lenta.
• Un instrumento relacionado es el corno inglés que tiene un rango de notas
ligeramente más grave pero un timbre igualmente suave y lastimero. Si tienes una
canción que necesite este tono y tienes acceso a ambos instrumentos, contrástalos y
decide cuál de los dos prefieres.
Clarinete
El clarinete tiene un sonido más brillante y suave que el oboe. Como instrumento solista se
asocia con el estilo “Dixieland” de Jazz, y más con la ciudad que con el campo (gracias en parte
al inolvidable glissando de clarinete que abre “Rhapsody In Blue” de Gershwin, que Woody
Allen eligió como banda sonora de su película “Manhattan”). Su primera octava (llamada rango
“chalumeau”) tiene una cualidad oscura y aterciopelada propia que se adapta muy bien a
melodías lentas (también hay un clarinete bajo que tiene notas aún más grave). Dos clarinetes
apoyan el pastiche “jazz” de The Beatles “Honey Pie”.
• Una línea de clarinete bajo puede doblar un riff de guitarra limpia, o una línea de bajo
descendente lenta.
• Un clarinete en notas medias-agudas puede aportar rellenos melódicos o doblar o
armonizar la melodía de la voz.
114
Fagot
El fagot es el miembro más grave de la familia de instrumentos de viento-madera. Tiene un
tono afrutado que también tiene un sonido característico de lengüeta. No se escucha muy a
menudo en la música popular fuera de los arreglos orquestales, donde tampoco suele sonar
por separado. El productor Tony Visconti usó un fagot para doblar líneas de bajo descendentes
en “Jeepster” de T-Rex. Hay una versión grave del fagot, el contrafagot, para conseguir notas
aún más graves. Pero éste es poco probable que se use en una canción, ya que su rango de
notas resultaría tapado por el bajo o el contrabajo. En unos arreglos, el fagot:
115
METALES
Los metales dan gran peso, volumen y dramatismo a una canción cuando se usan en secciones
de dúos o tríos. La sección de metales en una orquesta incluye trompas francesas, trompetas,
trombones y tubas, siendo en conjunto capaces de ser líneas de bajos, hacer armonías y
melodías todo al mismo tiempo. Así que en una canción puede que sólo necesites un par de
estos instrumentos. Si se tocan con intensidad, los metales pueden sonar crudos. También se
pueden tocar con sordina para conseguir un efecto más suave. Los metales con sordina se
asocian con temas eróticos de jazz, algo que evoca la muestra de sonido de jazz usada en “This
Is Hardcore” de Pulp. Controlado por el soplo, pueden imitar frases vocales a través de
modulaciones de tono y fluctuaciones suaves de volumen. También están las bandas de
metales que se evocaban en “Rainy Day Women #12 & 35” de Bob Dylan.
Las partes de metales a menudo se oyen en el jazz, en bandas sonoras, musicales, y en grupos
grandes de Rhythm & Blues. Muchos éxitos de los 60, como “Matthew And Son” de Cat
Stevens y las canciones de películas de James Bond como “Goldfinger” de Shirley Bassey y
“Thunderball” de Tom Jones, tienen destacados rellenos de metales. Fueron fundamentales
para grandes grupos como Blood, Sweat & Tears (que tuvieron un éxito internacional en el
tema de metales “Spinning Wheel” de 1968), y en los 70, Chicago. Las partes de banda de
metales de “Matchstick Men” de Brian y Michael, “When An Old Cricketer Leaves The Crease”
de Roy Harper, y “Red, Blue and Grey” de The Who evocan la era de las bandas musicales del
Ejército de Salvación y la vida de la clase trabajadora en el norte de Inglaterra. The Who
también usaron sonidos de metales en Quadrophenia, donde en canciones como “5:15” se
hacen cargo del “riff”. Este estilo de metales de The Who fue copiado por Dodgy en “In A
Room”. Una alocada sección de metales lleva “The National Anthem” de Radiohead a una
caótica conclusión.
• Potentes “riffs” graves, como en “Bend Me, Shape Me” de Amen Corner.
• Repentinas entradas y breves interjecciones, como en “Soul Man” de Sam and Dave,
donde entran en el cuarto tiempo a contratiempo en la segunda y tercera estrofas.
“Tired Of Being Alone” de Al Green tiene los metales a la derecha, con acordes agudos
acentuados más glisandos ascendentes. Estas partes pueden ser mínimas.
• Se pueden usar largas notas de metales que aumenten de volumen para llevar al
estribillo (véase “Air That I Breathe” de The Hollies).
• En el soul, los metales a menudo se unen al órgano, liberando a la guitarra de usar
acordes prolongados y dándole un papel más rítmico, como en “Take Me To The River”
de Al Green.
• Los metales distantes a la izquierda de la versión estéreo de “There Boots Were Made
For Walking” de Nancy Sinatra añaden un sutil colorido.
• Varias partes de metales pueden ocupar un lado de la mezcla estéreo. En “Rescue Me”
de Fontella Bass hay una fuerte presencia de los metales que ocupan el canal derecho
con los coros de fondo, mientras que el piano, la guitarra, la batería y el bajo se
apelotonan en el canal izquierdo.
116
• Reserva los metales para el final de una canción para darle un buen impulso, como
ocurre en “When A Man Loves A Woman” de Percy Sledge donde los metales entran
sólo en las dos últimas repeticiones de la progresión de acordes.
• Escribe partes que empiecen como melodías sencillas, luego pasa a octavas y luego
estalla en acordes como en “Got To Get You Into My Life” de The Beatles.
• Experimenta escribiendo acordes de metales de tres notas en primera o segunda
inversión, no en posición raíz (con el bajo en la tónica del acorde). Así que haz que un
acorde de Mi Mayor suene “Sol#-Si-Mi” o “Si-Mi-Sol#” en los metales.
Muchos teclados sintetizadores llevan programas y muestras que te combinan los sonidos de
metales. Al igual que con los viento-madera, los metales de teclados no deben tener notas más
largas de lo que aguantaría un intérprete real si quieres que suenen realistas. Usa la rueda de
modulación de tono para añadirles un toque de glissando.
La trompa francesa
Una orquesta estándar tiene normalmente cuatro trompas – el número que puede crear una
armonía bastante contenida de cuatro partes o doblarla si se empareja frente a otros metales.
Las trompas tienen un sonido más suave y aéreo comparado al trombón o a la trompeta.
El Bajista de The Who, John Entwistle sabía tocar la trompa, y por lo tanto se oye en los
álbumes del grupo “Quadrophenia” y “Tommy”, e incluso hace un solo en el single “I’m A Boy”.
Hay cuatro trompas en “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatles. El flugelhorn,
un miembro casi desconocido de la misma familia, aparece como instrument solista en “Girl”
de T-Rex (en el álbum “Electric Warrior”).
Trompeta
Se puede afirmar que la trompeta es al jazz lo que la guitarra es al rock. Intérpretes como
Miles Davis ocupan un puesto en el Jazz comparable a guitarristas venerados en el rock. Como
tal, una única trompeta puede ser usada fácilmente como instrumento solista para un pasaje.
El tono de la trompeta es brillante, penetrante y destacará incluso en unos arreglos muy
117
completos. A menudo se usan por parejas o por tríos. Los principales usos de una trompeta en
unos arreglos son:
Hay distintos modelos de trompetas, de las cuales la más habitual es la afinada en Si Bemol.
Para llegar a notas más agudas, The Beatles contrataron a un trompetista que tocaba una
“trompeta piccolo” en “Penny Lane”.
Saxofón
El saxofón tiene varios tamaños y rangos de notas. Tenemos soprano, alto, tenor y bajo
(barítono). Aunque se asocia a las formaciones de jazz, el saxofón siempre ha tenido un papel
en la música rock porque estaba presente en muchos discos de los años 50. La imagen de un
saxofonista soplando su instrumento mientras se echa hacia atrás era tan común como la de
un contrabajista casi trepando a su instrumento. El vibrante bocinazo de un saxofón sugería
ambientes turbios y peligro, y su sonido es quizás el más parecido a una guitarra distorsionada
dentro de la familia de los metales.
El saxofón contribuyó a muchos grupos de soul y rhythm & blues en los 60. Un saxo barítono
toca el “riff” en “In The Midnight Hour” de Wilson Picket. Se puede oir en “Lady Madonna” de
The Beatles (dos saxos tenores, dos barítonos), en “At The Chime Of A City Clock” de Nick
Drake (un saxo alto), y en temas de The Rolling Stones como “Brown Sugar” (donde hace un
solo en la coda). En “Telegram Sam” de T-Rex, el saxo está ahí para recordarnos la era del Rock
& Roll. Llevó una vida menos convencional en bandas de Rock progresivo de los 70 como King
Crimson y Hawkind, los reyes del glam artístico Roxy Music, y más tarde con la alocada música
influenciada por el ska de Madness. Wayne Shorter interpretó los saxos en el disco “Aja” de
118
Steely Dan. Hoy en día, lo primero que notas en el sonido de The Zutons es la presencia del
saxo de Abi Harding en canciones como “Zuton Fever” y “Valerie”.
• Tocar breves notas como otros metales. “Rock Around The Clock” de Bill Haley tiene
una guitarra y un saxo metiendo acordes puntuados, y el saxofón pasa a tocar registros
más agudos más adelante.
• El saxo toca una melodía grave y de notas sencillas tras el primer estribillo de “Echo
Beach” de Martha & The Muffins, y luego pasa a un registro más agudo después de
hacer un solo.
• El saxo puede usarse como un instrumento solista estupendo, como muestra “Baker
Street” de Gerry Rafferty, donde el instrumento domina la intro, “The Working Hour”,
de Tears For Fears, y al final de “China In Your Hand” de T’Pau. Clarence Clemons, el
saxofonista de Bruce Springsteen y la E Street Band toca solos bastante importantes
(véase “Jungleland”). Puedes oír otro en “I Just Want To Make Love To You” de Etta
James. El solo de saxo en “Respect” de Aretha Franklin se grabó sobre un colchón de
otros metales pero acentuado por el hecho de que la pista cambia de tonalidad justo
en ese mismo momento.
• Normalmente, la función expresiva del saxofón es ser brillante, alegre y optimista. Un
instrumento festivo que se adapta bien a arreglos de grandes fiestas de celebración, y
como otros instrumentos de jazz evoca las luces brillantes de la gran ciudad.
• Tocado con suavidad, puede ser sensual y reflexivo, como en el clásico de Dave
Brubeck de jazz “Take Five”.
• En los primeros álbumes de King Crimson y Roxy Music, el saxofón se usa de manera
poco convencional. En “21st Century Schizoid Man” de King Crimson, el saxo dobla el
riff de guitarra.
Trombón / Tuba
Los trombones se usa a menudo en grupos de dos o tres. En momentos de emoción y tensión
musical pueden añadir mordiente y dramatismo, pero también pueden mantener la armonía
con tonos medios y suaves durante cierto tiempo. Como en el caso de otros instrumentos de la
familia de los metales, si estás formando triadas con ellos, no las pongas siempre en posición
raíz: usa inversiones. La tuba es el “bajo” de la familia de los metales. Pesada, grave y de
fraseos y notas lentas de articular, no se ajusta bien a los ritmos rápidos de rock y soul, y es
poco probable usarla en una canción a no ser con un propósito cómico o satírico, como la usó
Bruce Springsteen en el tema acústico “Wild Billy’s Circus Story”. En esa canción, sus
característicos bufidos son un símbolo efectivo del grupo pintoresco de artistas circenses que
la canción describe. Puede que haya una tuba en “Rainy Day Women #12 & 35” doblando la
línea del bajo, y en “Long Black Veil” de The Band, y aparece también una en la lista de créditos
del segundo álbum.
CUERDAS
Las cuerdas son probablemente el grupo de instrumentos secundarios más popular para añadir
a unos arreglos, especialmente en la composición de baladas y pop-rock. Las cuerdas hacen
que unos arreglos resulten atractivos para un público más amplio, y generan emociones de
119
manera muy poderosa. Es difícil permanecer impasible ante las cuerdas incluso cuando sabes
que tus emociones están siendo manipuladas. Para tomar un ejemplo reciente, considera la
contribución que aportan las cuerdas a la emotiva “The Drugs Don’t Work” de The Verve. En
términos de identidad simbólica, las cuerdas añaden elegancia clásica.
El grupo de las cuerdas abarca cuatro instrumentos concretos: Violín, viola, violonchelo y
contrabajo. La sección de cuerdas de una orquesta tiene dos grupos de violines: “primeros
violines” y “segundos violines”. Esto que quiere decir que las notas de la sección de cuerdas se
escriben en cinco pentagramas distintos. Una sección de cuerdas de una orquesta podría
incluir 14 primeros violines, 12 segundos violines, diez violas, ocho violonchelos y seis
contrabajos - ¡Eso son 50 músicos! Así que puedes imaginarte que grabar una sección de
cuerdas de verdad no resulta barato. Sin embargo, la división entre primeros y segundos
violines, violas, violonchelos y contrabajos no es esencial en canciones populares, a menos que
las cuerdas se vean muy desnudas en unos arreglos mínimos, o que se presenten como un
cuarteto de cuerda. Los violonchelos y el bajo pueden funcionar juntos. En los arreglos de
música popular puedes trabajar más habitualmente con dos líneas o tres que con cinco. “Hello
Goodbye” de The Beatles tiene una formación de cuerdas inusual, ya que solo presenta dos
violas y ningún otro instrumento de cuerda, mientras que las cuerdas de “Something” incluyen
12 violines, 4 violes, 4 violonchelos y un contrabajo.
Para planificar arreglos de cuerda por partes que suenen realistas, resulta útil conocer el rango
de notas de los instrumentos de cuerdas. La cuerda de Sol en una guitarra tiene el mismo tono
que la cuerda más grave de un violín, la cuerda más aguda de un violín más aguda tiene el
mismo tono que el mi tocado sobre el traste 12 de una guitarra. Aquí tienes unas tablas que
representan los tonos de las cuerdas al aire de violín, viola y violonchelo comparados con las
notas sobre los trastes de una guitarra (las cuerdas al aire de un contrabajo tienen el mismo
tono que las de un bajo eléctrico):
Violín:
Cuerda 4: Sol Cuerda 3: Re Cuerda 2: La Cuerda 1: Mi
En la guitarra, cuerda En la guitarra, cuerda En la guitarra, cuerda En la guitarra, cuerda
3 al aire. 2 sobre el traste 3 1 traste 5 1 traste 12.
120
Viola:
Cuerda 4: Do Cuerda 3: Sol Cuerda 2: Re Cuerda 1: La
En la guitarra, cuerda En la guitarra, cuerda En la guitarra, cuerda En la guitarra, cuerda
5 traste 3 3 al aire. 2 sobre el traste 3 1 traste 5
Violonchelo:
Cuerda 4: Do Cuerda 3: Sol Cuerda 2: Re Cuerda 1: La
No hay nota del En la guitarra, cuerda En la guitarra, cuerda En la guitarra, cuerda
mismo tono. 6 traste 3 4 al aire 3, traste 2
Violín solista
Hay algunas situaciones donde puedes necesitar una única melodía de cuerdas. Lo más
probable es que sea un violín. Pocos instrumentos pueden igualar la capacidad de expresión de
un violín, desde una subyugada sensación conmovedora, al luto introvertido y hasta la pasión
extrovertida. Es el instrumento solista central para canciones de folk, ya que el violín folklórico
o “fiddle” toca danzas, jigas y “reels”, un carácter aprovechado por canciones como “Bright
Side Of The Road” de Van Morrison, “Come On Eileen” de Dexy’s Midnight Runners y bandas
como The Pogues y The Waterboys. “Wide Open Spaces” de The Dixie Chicks tiene el típico
sonido de violín “country”. El sonido del violín se expandió con la llegada del violín eléctrico,
usado por Curved Air, Steeleye Span, Fairport Convention, Alan Stivell, y fuera del ámbito del
folk, The Velvet Underground (véase “Venus In Furs”). La banda de glam-rock de los 70, Slade,
debe la singularidad de su éxito “Coz I Luv You” a la parte de violín, incluyendo un solo,
durante el cual la guitarra eléctrica suena también en la derecha con mucha reverb dándole
profundidad a frases muy sencillas.
Jean-Luc Ponty es un violinista francés de jazz fusion y rock progresivo que colaboró en algunos
álbumes de Frank Zappa y The Mahavishnu Orchestra. Suele usar violín eléctrico, al que saca
sonidos que suenan casi a sintetizador. Tiene también más de una docena de álbumes en
solitario.
Violonchelo
Una parte solista de cuerdas también podría interpretarse en un violonchelo, con una pasión
suave y profunda, y una cualidad a menudo luctuosa. El violonchelo es útil porque no choca
con el bajo eléctrico tanto como el contrabajo. Tiene fama de ser capaz de simular los fraseos
de la voz humana. El violonchelo se puede usar muy bien para crear una línea de bajo antes de
que entre la guitarra. The Beatles usaron partes de violonchelo en “I Am The Walrus”, “Blue
Jay Way” y “Strawberry Fields Forever”. El premio al primer uso de violonchelos significativo
121
en una grabación de Pop se lo suelen llevar The Beach Boys con “Good Vibrations”, donde
unos toques entrecortados arriba y abajo con el arco le dan a la parte un sonido impactante. La
primera estrofa de “Gotta See Jane” de R. Dean Taylor sólo tiene bajo, violonchelo y voz. Los
otros instrumentos entran de repente en el minuto 1:00. Un violonchelo añade notas luctuosas
al tema de James Taylor “Fire And Rain”. Violín y violonchelo se añadieron a algunos de los
temas más tranquilos del álbum “Siamese Dream” de The Smashing Pumpkins.
Cuarteto de cuerdas
Si escribes y grabas material de cantautor, una sección de cuerdas puede ser excesiva, aparte
del desafío de crear una a partir de sonidos de un teclado o de una biblioteca de sonidos. La
sección de cuerdas completa funciona mejor con piano y voz que con guitarra acústica y voz
(véanse los primeros álbumes de Elton John, como “Madman Across The Water”) en parte
porque el piano encaja mejor dentro de una orquesta – hay muchos más conciertos para piano
en la música clásica que conciertos para guitarra acústica. Si es así, considera la posibilidad de
introducir simplemente un cuarteto de cuerdas en tus arreglos. Para esto necesitarás muestras
de sonido de cuerdas individuales, no de cuerdas en conjunto.
Fíjate en que no hay contrabajo, lo cual resuelve el problema de que choque con la parte del
bajo eléctrico. Las dos líneas de violín pueden encajar con facilidad sobre el tono de la mayoría
de acordes de guitarra, y la viola puede encajar también. El violonchelo puede duplicar la nota
raíz de algunos de los acordes de guitarra. Si quieres que el cuarteto de cuerda mantenga una
armonía constante y sencilla, simplemente asigna una nota del acorde a cada instrumento.
Recuerda:
122
demasiado complicado – después de todo, su función en tu canción es de
acompañamiento, no de principal foco de interés.
• Las partes de cuarteto de cuerda auténticas necesitan incluso mayor cuidado que las
secciones de cuerda orquestales porque es más probable que los instrumentos queden
“expuestos” en el arreglo y no hay el peso de compensación del tono de las cuerdas. Es
más probable que uses la configuración de cuarteto cuando no haya muchos
instrumentos en tu arreglo.
• Los cuartetos de cuerda no suenan “exuberantes”. Si quieres un sonido de cuerdas
exuberante, necesitas una sección de cuerdas mayor.
Como sólo necesitas cuatro músicos, no debería ser tan difícil conseguir que un cuarteto de
cuerdas grabe contigo, aunque esto conllevará que sepas escribir sus partes – una tarea que va
más allá del ámbito de este libro.
Finalmente, si quieres llegar tan lejos, tocar con un cuarteto de cuerda en un videoclip o en
una actuación televisiva, es una forma de enviar el mensaje: “Soy un intérprete sincero y
serio”.
En algunos contextos, las cuerdas dan un sonido inglés a unos arreglos, como en el caso de
“Five Leaves Left” (1969) de Nick Drake, y el álbum “T-Rex” de T-Rex (1970). Green Day usan
un cuarteto en “Good Riddance (Time of Your Life)”. The Beatles hicieron protagonistas a las
cuerdas en “Eleanor Rigby” (un octeto de cuerda), “Yesterday” y “She’s Leaving Home”. “Say
You Don’t Mind” de Colin Blunstone sólo tiene voz y cuerdas. Las cuerdas son vitales en
“Moonlight Mile” de The Rolling Stones, “Everybody Hurts” de REM, “You Showed Me” de The
Turtles, “Nothing Else Matters” de Metallica, “Cast No Shadow” de Oasis, “Frozen” de
Madonna, “10538 Overture” de E.L.O., “Bittersweet Symphony” de The Verve, y “Days Of
Pearly Spencer” de David McSpencer tiene rápidos arpegios de cuerda en el estribillo. La
estrofa de “It’s A Man’s Man’s Man’s World” de James Brown tiene pizzicatos de cuerda, y las
cuerdas responden a la letra en la segunda estrofa. “The Trees” de Pulp tiene una figura
rítmica de cuerdas, y en “Last Goodbye” de Jeff Buckley las cuerdas tienen un sonido del
Oriente medio, con muchos “slides”.
• Piensa con cuidado cuándo debes introducir cuerdas en unos arreglos. Precisamente
por el hecho de que crean emoción con tanta facilidad, resérvalas para un momento
en el que tengan mayor impacto. Esto podría ser una sección de la canción en
concreto, o una parte concreta de la letra podría dar pie a su entrada. Las cuerdas en
“Take Me To The River” de Al Green entran en el puente – hasta entonces la canción
ha usado solamente órgano y metales.
• La entrada de las cuerdas al final de “The Boxer” de Simon y Garfunkel incrementa la
emoción de la canción.
• Las cuerdas pueden funcionar como un colchón armónico de acordes. Al contrario que
la guitarra, el ser tocadas con arco permite que puedan prolongarse sus notas de
manera casi ilimitada.
123
• Las cuerdas ofrecen una gran variedad de sonidos aparte del exuberante. Toques
acentuados con el arco arriba y abajo puede hacer que las líneas de cuerdas suenen
más percusivas y forzadas.
• Las cuerdas con trémolo (que se logra con unos toques rápidos de arco) son un típico
efecto en las películas de terror.
• Las cuerdas pellizcadas (pizzicato) dan como resultado notas percusivas casi sin
duración que entran muy bien en unos arreglos. En el pop hay una larga tradición de
asociar los pizzicatos con imágenes de lágrimas y lluvia, como en “Raining In My Heart”
de Buddy Holly.
• Una melodía aguda de notas largas y sencillas es una buena forma de crear tensión y
suspense, especialmente si los arreglos están casi vacíos en ese momento. Escucha la
melodía aguda en “All I Need” de Air.
• Las cuerdas pueden doblar la melodía de la voz, añadiendo apoyo, a menudo una
octava por encima de la misma.
• Las cuerdas pueden hacer una melodía de contrapunto a la voz, como en “The
Sidewinder Sleeps Tonight” de REM (con toques de pizzicato en el puente).
• Las cuerdas enmudecidas y armónicos son sonidos que rara vez se encuentran en las
bibliotecas de sonidos de cuerdas.
ARPA
Si hubiera que poner una medalla al instrumento menos probable de usar en el Rock And Roll,
el arpa desplazaría a las cuerdas al segundo puesto. El epítome del romanticismo, y tradicional
instrumento de la Gloria de los Cielos… ¿qué querrían hacer los portadores de la música del
diablo con un arpa? La identidad simbólica del arpa es el amor, el romance, la gloria (literal o
figurada), los sueños, y una pasión gentil.
El uso típico del arpa en la música popular es en los estilos “easy listening”, “middle of the
road” y otras canciones donde se oye una orquesta completa. El arpa genera acordes
completos enormes, arpegios ondulantes, rápida alternación entre dos notas, armónicos
misteriosos, y enormes galernas de glissandos. Es tan popular este último efecto que más de
un arpista se ha quejado de que para tocarla así, mejor hubiera aprendido a tocarla con el palo
de una escoba que con diez dedos. Más de una balada ha finalizado ascendiendo hasta la
inconsciencia en una nube de glissandos de arpa. Si la parte es lo suficientemente disonante,
puede dar matices siniestros, especialmente sobre cuerdas sostenidas. Las notas graves del
arpa tienen una cualidad misteriosa, pero para que sean efectivas el rango de frecuencias
graves debe estar vacío en ese momento. En la intro y en el puente de “Wouldn’t It Be Nice”
de The Beach Boys, la reverb destaca la cualidad cristalina de notas individuales de arpa.
“Walk Away Renee” de The Four Tops tiene glissandos de arpa, como también los hay en los 25
primeros segundos de “The World Is Not Enough” de Garbage. Hay toques de arpa en el canal
izquierdo de “Just My Imagination” de The Temptations (unidas con acierto a una guitarra con
trémolo), y “She’s Leaving Home” de The Beatles tiene una destacada parte de arpa.
En la música folk se puede oír el arpa céltica, un instrumento más pequeño que su versión
orquestal. Esta pequeña arpa se adecua muy bien a las baladas folk, y Alan Stiwell la usó con
124
gran acierto con una banda eléctrica de folk, en una aparición estelar en el tema de Kate Bush
“Between A Man And A Woman”.
PERCUSIÓN AFINADA
La familia de los instrumentos de percusión afinadas es un grupo de instrumentos que puedes
querer introducir de vez en cuando en unos arreglos. Generan un sonido percusivo, pero
además una nota musical, aunque la nota puede no durar mucho tiempo. Los miembros
importantes de esta familia incluyen el sonido suave del vibráfono (“vibes”), casi propiedad
absoluta de grupos de sonido jazz y lounge que puede proporcionar un amplio abanico de
acordes enmudecidos y reverberantes, o tocar una melodía. La marimba es más percusiva en
su sonido, y para la mayoría de los oídos sugerirá África. Ha sido usada por Peter Gabriel en su
álbum “Peter Gabriel III” y en “Ingenue” de k d lang. Si quieres una versión más dura de ese
sonido, prueba con el xilófono, que no tiene casi “sustain” y se ajusta a interpretaciones
rítmicas. El glockenspiel tiene barras que se golpean, pero su tono tan agudo añaden chispas
estelares a los arreglos, como en la producción de Bruce Springsteen “Born To Run” y en
muchos villancicos producidos por Phil Spector. Sus connotaciones de “caja de música” le dan
un papel de inocencia maltratada en “No Surprises” de Radiohead, o algo más siniestro en “Sit
Down, Stand Up”. Finalmente, cuando llega el momento de que suenen las campanas de la
iglesia (¿o alguien toca el timbre de la puerta?), usa las campanas tubulares, como en el
famoso álbum de Mike Oldfield, o en “Cherish” de The Association.
Ahora llega el momento de revisar los detalles de los arreglos en relación a cómo construir las
canciones, y cómo hacerlo.
Antes de grabar, hay un cierto número de últimas comprobaciones y ajustes que puedes
hacerle a tu canción, cualquiera de los cuales puede mejorarla. Estas no conllevan volver a
recomponer nada importante, aunque pueden requerir la transposición y el retoque de
algunas ideas.
125
Si trabajas con medios más limitados, es cuestión de revisar la canción antes de grabarla para
recoger cambios que afectarán a los arreglos en conjunto (como prescindir de un compás).
Algunos de estos cambios pueden hacerse incluso cuando la grabación de la canción ya ha
comenzado, aunque eso pueda conllevar volver a grabar una parte instrumental, o una sección
completa de la canción.
Duración de la intro
¿Cuánto se tarda en llegar a la estrofa de la canción y al comienzo de la voz? Es muy fácil
perder aquí la objetividad. Como la canción es tuya, tú sabes lo que viene. El brillo de la
satisfacción de haberla escrito puede hacer que una intro común y corriente exageradamente
larga te parezca absolutamente apropiada. Esto puede también venir causado por la
satisfacción de lo que estás tocando, como un riff de guitarra. Pero quien la escuche no conoce
la canción, y puede encontrar una intro así simplemente aburrida.
El estribillo
El estribillo es el corazón de la canción, así que cuídalo. Los compositores tienden a dejar de
preocuparse del estribillo cuando ya están contentos con él. Intenta aplicar estos puntos de
vista:
126
• ¿Encaja con el carácter del resto de la canción?
• ¿Tiene la duración apropiada?
• ¿Lo toca el instrumento apropiado para el arreglo en conjunto?
• ¿El acompañamiento proporciona los componentes armónicos y rítmicos apropiados?
• ¿Cómo podrías intensificar sus mejores puntos?
Armonía
Si tu canción tiene una estructura regular, habrá varias estrofas y estribillos. En lugar de que la
progresión de acordes de los mismos sea idéntica cada vez que aparezcan, ¿Por qué no
rearmonizar parte de ellos cuando se repitan? Para entonces, el patrón original ya estará
establecido en la mente del oyente. Esto puede dar un poco más de interés a una estrofa o
estribillo posterior.
Hay muchas formas en las que se puede rearmonizar parte de una melodía. La técnica más
sencilla es escuchar qué pasa cuando un acorde mayor se convierte en su relativo menor, el
acorde cuya nota raíz está tres semitonos por debajo.
Imagina una canción en la tonalidad de Sol Mayor donde tu última estrofa tiene una secuencia
de acordes de Sol – Re – Do – Re – Do – Fa – Do – Re, un acorde en cada compás de 4/4 (fíjate
que no hay acordes menores). En su tercera y última aparición, esta progresión podría
rearmonizarse parcialmente a Mi menor – Si menor – Do – Re – Do – Fa – [Do \ La menor] – Re
(el cambio Do \ La menor introduce dos acordes en el compás 7).
La sustitución de Sol por Mi menor al inicio también afecta al único uso del acorde base de la
tonalidad en esta estrofa, haciendo que su siguiente aparición (probablemente en el último
estribillo) tenga mayor efecto.
Arreglos e inversiones
Otra forma de añadir variedad a la armonía es intentar invertir algunos acordes. Esto puede
querer decir cambiar sólo una nota del bajo. Esto se puede hacer:
• Haciendo que el bajo toque la tercera o la quinta del acorde. Esto produce una
inversión del acorde aunque ninguno de los instrumentos armónicos esté tocando un
acorde con inversión.
• Usando una nota “pedal” – en la que el bajo permanece en una única nota mientras
los acordes cambian. Esto funciona muy bien en las intros y en las últimas estrofas. La
tercera estrofa de “Fire And Rain” de James Taylor tiene una técnica de pedal que da
un nuevo colorido a la armonía de la estrofa. Escucha también la estrofa de
“Everybody Wants To Rule The World” de Tears For Fears.
• Haciendo que el bajo toque figures de raíz / tercera menor / séptima dominante bajo
un acorde mayor (do – mib – sib si el acorde es Do Mayor). Esto tiene un sonido
bastante duro porque las notas bemoles suenan tensas sobre el acorde que suena por
encima.
• Tocando ideas de escalas de movimiento rápido en algún compás ocasional.
• Eliminando todas las notas del bajo, dejando que esa estrofa “flote”.
127
La frágil atmósfera de la estrofa de “América” de Razorlight o “Milk” de The Kings Of Leon se
crea mediante acordes en primera inversión pellizcados delicadamente. Los acordes raíz en
esas partes de las canciones no tendrían el mismo efecto. La cualidad “borrosa” de las
segundas inversiones podría aprovecharse si quieres que parte de una progresión de acordes
suene ligeramente siniestra – véase el acorde de Si Menor / Fa# (si menor con bajo en Fa#) que
aparece en “Help” de The Beatles, en la estrofa de “Spanish Castle Magic” de Jimi Hendrix, y
“On A Plain” de Nirvana.
Comprueba la tonalidad
A menos que estés demasiado apegado al sonido de una canción en una tonalidad
determinada, o sepas que no podrías cantarla más alta, comprobar la tonalidad es un paso
previo a la grabación que siempre recomiendo. Es fácil que ocurra que grabes una maqueta de
una canción en una tonalidad equivocada, lo que quiere decir una tonalidad que evite que tu
voz de todo lo de sí que puede dar. Si una melodía está en un tono demasiado bajo,
encontrarás demasiado difícil proyectar tu voz y ponerle expresión; si está demasiado alta
puedes forzarla demasiado para alcanzar las notas más agudas. Para cambiar la tonalidad de
una canción a guitarra, consulta la sección 3 y el tema del uso de la cejilla.
¿Se beneficia una canción si hay un cambio de tonalidad a lo largo de la misma? Un cambio de
tonalidad adecuado:
Subir la tonalidad de una canción un semitono o un tono completo en los últimos estribillos es
un recurso tradicional de la composición para añadirle chispa al final. La otra sección de la
canción a la que se le puede aplicar con facilidad un cambio de tonalidad es al puente. Si se
debe hacer saltando simplemente a la nueva tonalidad sin preparación o si se debe hacer con
una modulación de acordes previa adecuada es algo a considerar. Del mismo modo, salir del
puente y volver a la tonalidad original puede necesitar una planificación más cuidadosa.
Tempo
Muchos compositores graban una canción, como maqueta o incluso para su lanzamiento
comercial, para darse cuenta después que la canción les suena demasiado lenta.
Desgraciadamente, piensan que hubiera estado mejor más rápida. Hay una razón natural por
la cual las maquetas en concreto suelen salir demasiado lentas. Se graban normalmente
cuando el compositor aún está “aprendiéndose” la canción, aún luchando con ella. Como
resultado, no es sorprendente que el tempo se vea afectando quedando un poco más bajo de
lo que debería ser. Este cambio en la percepción también ocurre después de que una canción
se interpreta durante una actuación en directo. A muchas bandas les gusta probar los temas
nuevos en actuaciones en directo durante sus giras por este motivo.
128
Así que, antes de grabarla, comprueba que la canción está en el tempo adecuado. El tempo
“equivocado” es aquél que es demasiado lento para el carácter e intención de la canción.
Siempre es buena idea experimentar tocando una canción varias veces, cada vez más rápido,
tomando nota de los tempos con un metrónomo, para descubrir cómo de rápido se puede
tocar sin que tu canción suene estúpida o atropellada. A menudo, canciones que deberían ser
rapiditas pierden parte de energía porque no se graban lo suficientemente rápido. Esto
también sirve para que canciones que deben ser lentas no sean demasiado lentas (un error
también muy habitual). Una balada lenta no debe sonar letárgica sólo porque su tempo sea
lento.
En el caso de una canción que se base en un riff, de tiempo medio a ligeramente rápido,
prueba a tocarla a diferentes tempos hasta que veas que el riff pierde su carácter o potencia.
Lo que estás buscando no es el tempo más rápido al que se puede tocar el riff, sino el tempo
más rápido al que se puede tocar el riff sin que pierda su identidad. Los riffs son muy sensibles
al tempo. Toma cualquier riff famoso y tócalo más lento o más rápido que el original.
Rápidamente llegarás a un punto en el que no suena tan bien: el riff ha perdido algo. El cambio
de tempo le roba al riff su carácter. Para probar el tempo de un riff lento, tócalo más lento. En
un determinado punto pierde su eficacia porque no tiene bastante ímpetu. El público se
aburrirá… ¡y el grupo también!
Esta relación de riffs y tempo me fue demostrada dramáticamente cuando escuché una
grabación pirata de uno de los conciertos de Knebworth de Led Zeppelin de 1979. El vinilo
prensado se había cortado a una velocidad incorrecta, de forma que como consecuencia las
canciones sonaban más rápidas de lo que debería haber sido ¡y el tono de la guitarra quedaba
incluso un semitono más alto! Esto hacía que temas con riffs rápidos como “Black Dog”
sonaran estúpidos, pero los temas con riffs lentos a veces salían ganando. “Kashmir” sonaba
implacable, y “Ten Years Gone” sonaba espectacular cuando se tocaba con más impulso.
Repetición
Como norma general, comprueba el nivel de repetición en una canción, por ejemplo cuántas
veces se repiten las secciones, o el número de veces que se repite un riff. A veces una canción
129
tiene repeticiones ocultas, donde una sección sólo aparece un par de veces pero está
compuesta de una figura de un solo compás que se repite muchas veces dentro de ella.
Pregúntate hasta que punto tanta repetición es necesaria.
Es importante enfatizar que no puede haber un solo modo de construir unos arreglos. De otro
modo, todas las canciones sonarían igual. Obviamente en cualquier época de la música popular
muchas canciones de listas de éxitos suenan parecidas, porque se adaptan a las fórmulas de la
época, incluidas los arreglos. Siempre hay fórmulas para rebelarse y fórmulas a las que
ajustarse. Las canciones que se componen parecidas a otras se hacen así con la intención de
que se vendan bien. Muchas de las ideas y sugerencias de este libro se derivan de la
composición comercial.
Ten en cuenta cuántos instrumentos quieres usar y planifica cómo aparecen en relación con la
estructura: intro, primera estrofa, segunda estrofa, estribillo, puente, solo, última estrofa,
último estribillo, coda. Cada una de estas secciones tendrá su propio “color” característico
dentro del esquema general de la canción. Tu elección de los instrumentos se verá limitada por
el número de instrumentos que tengas disponibles. Por ejemplo, un dúo acústico o un trío de
rock – en este caso será la dinámica (intensidad de la interpretación) y las partes las que
marcarán la diferencia. Fíjate en la forma en que “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana conduce
la estrofa con bajo y batería pero una guitarra muy simple y con poca presencia, mientras que
el estribillo tiene una guitarra potente que lo llena todo.
A las secciones de una canción hay que aplicarles la estrategia básica de los arreglos que se
estableció en la sección dos: Asegúrate de que los arreglos no aparten el centro de atención de
la melodía y la letra. La música en la que la narrativa de la letra es lo más importante suele ser
escasa, como en los primeros álbumes de Bob Dylan y en “Nebraska” y “The Ghost Of Tom
Joad” de Bruce Springsteen. El contorno dinámico de una canción tiene que estar relacionado
e ilustrar su contorno emocional. Deben aparecer más instrumentos cuando los sentimientos
expresados en la letra sean más intensos. Algunos instrumentos pueden dejar de sonar
repentinamente para transmitir una sensación de desolación. Si una canción tiene un pre-
130
estribillo, ése es un buen lugar para añadir un instrumento nuevo, para transmitir la sensación
de que se está “construyendo” para llegar a algo (el estribillo).
Es algo muy útil crear un “mapa” de tus arreglos. Aquí tienes un ejemplo, estructurado según
las secciones de la canción, con un enfoque acumulativo. Los instrumentos se muestran en
negrita la primera vez que entran en acción:
Primera estrofa: Voz, guitarra acústica, guitarra acústica 2, bajo, batería con golpes al
borde de la caja.
Primer estribillo: Voz, guitarra acústica, guitarra acústica 2, bajo, batería completa.
Último estribillo: Voz, coros, guitarra acústica, guitarra acústica 2, acordes completos de
guitarra eléctrica, órgano, cuerdas, bajo, batería completa, pandereta.
Como ejercicio de audición, escucha “Angie” de The Rolling Stones y fíjate en la forma en que
crece el número de instrumento desde una única guitarra acústica hasta múltiples guitarras,
piano, bajo, batería y cuerdas.
131
ARREGLANDO UNA INTRO
La intro de una canción es crucial porque debe captar la atención del público, presentar el aire
general de la canción y establecer las pautas para todo lo que va a venir después. Considera
estas cuestiones:
Aquí tienes algunos enfoques que se han usado a la hora de hacer arreglos para una intro:
Voz sin acompañamiento: “No Action” de Elvis Costello comienza con una única melodía vocal.
“Bohemian Rhapsody” de Queen comienza con unas armonías vocales sin acompañamiento.
Percusión: “Cecilia”, de Simon y Garfunkel. “Sympathy For The Devil” de The Rolling Stones.
Batería sola: “Five Years” de David Bowie, “Apache” de The Shadows, “Rock And Roll” y “When
The Levee Breaks” de Led Zeppelin, “Raw Ramp” de T-Rex, “Two Princes” de Spin Doctors, “In
My Place” de Coldplay, “This Is Hardcore” de Pulp.
Batería y Bajo: “Come On Eileen” de Dexy’s Midnight Runners tiene una intro de bajo y batería
durante unos segundos. “Army Of Me” de Bjork entra con una atronadora batería y bajo
sintetizado.
Batería y Guitarra: “Pretty Woman” de Roy Orbison (caja y guitarra acústica de 12 cuerdas).
Batería y Efectos de sonido: “Holidays In The Sun” de The Sex Pistols (sonidos de pies que
marchan). “In The Evening” de Led Zeppelin.
Bajo: “A Town Called Malice” y “Going Underground” de The Jam; “Cuyahoga” de REM.
Bajo y Guitarra Acústica: “In A Room” de Dodgy; “Pinball Wizard” “Behind Blue Eyes” y
“Substitute” de The Who, “Big Yellow Taxi” de Joni Mitchell, “Lola” de The Kinks (¿Quizás un
Dobro?), “Every Picture Tells A Story” de Rod Stewart.
“Riff” de guitarra eléctrica: “Radar Love” de Golden Earring, “Don’t Fear The Reaper” de Blue
Oyster Cult, “Caroline” de Status Quo, “Voodoo Chile (Slight Return)” de Jimi Hendrix, “Miss
Judy’s Farm” de The Faces, “One Way Or Another” de Blondie, “Ticket To Ride” de The Beatles,
“There She Goes” de The La’s, “Love Is The Law” de The Seahorses, “Wild Flower” de The Cult.
Teclados: “Trampled Underfoot” de Led Zeppelin, “Tunnel Of Love” de Dire Straits comienza
con un retazo de “The Carousel Waltz” para evocar una feria. “New York City Serenade” de
Bruce Springsteen (piano). “Baba O’Reilly” de The Who (Sintetizador con secuenciador).
Otros instrumentos: “Baker Street” de Gerry Rafferty (Saxo), “Frozen” de Madonna (cuerdas),
“Fireworks” de Siouxsie And The Banshees (cuerdas), “Sweet Soul Music” de Arthur Conley
132
(metales), “Harlem Shuffle” de Bob And Earl (metales), “Wouldn’t It Be Nice” de The Beach
Boys (arpa).
A esta lista podemos añadir algunas opciones conceptuales (más que instrumentales):
Brevedad: “Itchycoo Park” de The Small Faces tarda solo ocho segundos en llegar a la primera
estrofa. “Things We Said Today” de The Beatles tiene sólo dos compases con un único acorde,
mientras que “You’ve Got To Hide Your Love Away” tiene sólo un compás en el acorde base de
la tonalidad para introducir la voz. “Have A Nice Day” de The Stereophonics comienza
inmediatamente por el “gancho” de la canción.
Prolongada: “Car Wash” de Rolls Royce tiene una intro de un minute que incluye palmadas,
guitarra con wah-wah, bombo, guitarra rítmica, un charles a contratiempo y un piano grave.
Luego se añaden cuerdas y flauta. Véase también la atmosférica “Breaking Into Heaven” de
The Stone Roses.
Grabaciones accidentales: “Black Country Woman” de Led Zeppelin (un avión pasó volando),
“Roxanne” (Sting se sentó en un piano que creyó que estaba cerrado), “Andy Warhol” de David
Bowie (se oye a David hablar con el productor Tony Visconti), “Too Bad” de The Faces (se oye
la voz del ingeniero de sonido), “2+2=5” de Radiohead y “Cigarettes And Alcohol” de Oasis (se
oye en ambas ruido ambiente de la banda antes de empezar a grabar).
Efectos de sonido: “I Am The Mob” de Catatonia (diálogos de película); “Fire Brigade” de The
Move (sirena), “Night Boat To Cairo” de Madness (sirena de barco), “Erotica” de Madonna y
“Starless Summer Sky” de Marshall Crenshaw (sonido de vinilo sampleado).
Crescendo: “Goldfinger” de Ash (empieza desde un efecto de sonido), “Twist And Shout” de
The Beatles, “Let’s Dance” de David Bowie, “What A Difference Does It Make?” de The Smiths.
Volumen ascendente: “More Than A Feeling” de Boston. “The King Will Come” de Wishbone
Ash, “Eight Days A Week” de The Beatles.
A tempo libre: “I’m a Loser” (entra con armonía vocal más guitarra acústica) Y “Here, There
and Everywhere” de The Beatles. “Soldier Of Fortune” de Thin Lizzy, “Behind A Painted Smile”
de The Isley Brothers.
Un acorde impactante: “A Hard Day’s Night” de The Beatles. “Jailbreak” de Thin Lizzy.
Estableciendo un ritmo dominante: “Feel Good Hit Of The Summer” de Queens Of The Stone
Age.
133
La intro de una única nota
Comenzar una canción con una única nota mantenida es una táctica estupenda para jugar con
las expectativas del oyente. Cuando oímos una única nota tenemos la tendencia a interpretarla
como la nota base de la tonalidad y esperamos que la armonía entre en el acorde base del cual
esa nota es su raíz. Sin embargo, cuando entre el primer acorde y se oiga sobre esa nota puede
resultar que no sea esa la nota base de la tonalidad. La nota de trompa que inicia “My Love” de
Wings resulta ser la séptima del acorde de Si bemol séptima mayor (Sib-Re-Fa-La), no la nota
de la tonalidad base de la canción. Del mismo modo, “Air That I Breathe” de The Hollies entra
con una única nota de guitarra modulada de tono (estirando la cuerda con el dedo). “Echo
Beach” de Martha And The Muffins comienza con una nota de sintetizador pulsante que va de
izquierda a derecha y con volumen ascendente durante ocho segundos y a la que se une un riff
de guitarra, luego la batería y el bajo. “Spies” de Coldplay tiene una nota sostenida aguda que
resulta ser la nota raíz del acorde menor que toca la guitarra acústica al entrar.
La “falsa intro”
La intro de la nota engañosa descrita en el apartado anterior es una versión específica del tipo
de intro que engaña al oyente. La “falsa” intro hace algo – en términos de tempo, tiempo de
compás, acordes, instrumentos, tonalidad o estilo de arreglos – que no es de hecho
representativo de la canción en conjunto. Crear una “falsa intro” quiere decir mirar con
cuidado de qué manera empieza en realidad tu canción y ver si hay algún elemento que
podrías cambiar o “alterar completamente” para hacer que la intro resulte engañosa.
“I’ll Be Back” de The Beatles entra con dos compases en un acorde mayor, que luego pasa a la
tónica menor, un cambio que se repite en la estrofa, de manera que es parte integral de la
canción. “I’ve Just Seen A Face” tiene una intro que está en un tiempo compuesto y más lento
que la canción en sí. “The Fly” de U2 entra con lo que suena como una mezcla bastante
improvisada antes de que la batería y el riff lo coloquen todo en su sitio. “Marquee Moon” de
Television oculta dónde están los tiempos de ritmo en la intro. Sólo cuando la batería entra de
manera completa estás seguro donde están los tiempos marcados y los tiempos no marcados.
“Maid In Heaven” de Bebop Deluxe tiene una intro que sugiere la tonalidad de Fa Mayor, pero
la canción está realmente en Re Mayor. “Pinball Wizard” de The Who entra en la tonalidad de
Si Menor, pero la parte principal de la canción está en Si Mayor.
134
Aerosmith introduce el órgano en su primer estribillo. “Something To Talk About” de Badly
Drawn Boy añade una parte de órgano y una melodía de piano agudo que sigue a la de la voz
en su segundo estribillo. “Empty At The End” de Electric Soft Parade añade órgano a su
estribillo. Puedes seguir el ejemplo de “Stay (I Missed You)” de Lisa Loeb o de “Fire And Rain”
de James Taylor y retrasar la aparición de la batería hasta el estribillo. Lenny Kravitz introduce
una guitarra con un delay muy prolongado en el estribillo de “Fly Away”. Comprueba siempre
que los instrumentos no tapen la voz solista. También procura no sobrecargar el primer
estribillo, ya que de otro modo los restantes pueden sonar como un “anticlímax”. Otras
técnicas relevantes pueden ser doblar la voz en una segunda pista, o añadir una armonía vocal.
Para un puente, puede que lo mejor sea hacer “descansar” a algunos instrumentos para crear
un espacio musical y unas texturas diferentes, reforzándolo todo con cosas como nuevos
acordes, una nueva melodía, o incluso una nueva tonalidad. Si lo que viene es un solo, piensa
en qué instrumento quieres que lo haga – lo que sea apropiado para el estilo o para la canción
en concreto. Consulta de nuevo la sección cuatro para repasar la información sobre escalas
para solos de guitarra.
• En una canción con una batería prominente, esta sección es ideal para dejarla
temporalmente a un lado o reducir su presencia (digamos, por ejemplo, quitando la
caja del ritmo, o sustituyéndola por golpes al borde), para volver a darle frescura en las
estrofas y estribillos restantes. En temas de Hard Rock o Heavy Metal esto puede no
ser posible. Un ejemplo es “All The Small Things” de Blink 182, que también introduce
órgano en este punto.
• En una canción en la que la batería no haya sido un elemento muy destacado, se aplica
el razonamiento anterior a la inversa: se puede introducir en esta breve sección a un
ritmo muy firme.
• Esta sección es también el sitio para una mezcla temporalmente ambiental. “When
You’re Young”, de The Jam, se convierte momentáneamente en una textura de Reggae
más que de rock, y en “Going Underground” y “Strange Town” hay cambios similares
de textura.
• “Hungry Like The Wolf” de Duran Duran y “Still Of The Night” de Whitesnake tienen la
batería muy limitada durante esta sección, así como notas sostenidas, y cierta
sensación de espacio en la textura. “In A Room” de Dodgy tiene una voz sobre un
fondo de cuerdas en su muy tranquilo puente, justo antes del solo de guitarra.
• En “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin y “Light My Fire” de The Doors el puente se
convierte en algo más que una simple transición y cobra vida propia.
135
improvisaciones vocales sobre la frase “gancho” de la canción. Como alternativa, se puede
bajar la intensidad de los arreglos unos cuantos puntos, dándole al final una sensación de
bajada en pendiente más que de una carga de caballería. Si la coda o “outro” consiste en una
breve progresión de acordes – digamos de cuatro compases – calcula primero cuántas veces es
necesario repetirla. Luego decide si quieres que en la grabación las repeticiones han de irse
desvaneciendo, o deben tener un final definido. Los fundidos de salida de los años 60 solían
ser muy cortos, como en “Things We Said Today” y “The Night Before” de The Beatles, que
finalizan unos cuantos tiempos de negra tras la última vez que se canta el título de la canción
(los fundidos adecuados también suelen ser víctima de los ingenieros de sonido que editan y
recopilan álbumes de “grandes éxitos”). Si la canción termina un último acorde… ¿necesita un
corte seco o de puede dejar mantenido? “Radar Love” de Golden Earring y “Jean Genie” de
David Bowie tienen ambas un potente final repentino tras un crescendo instrumental.
• Repite la intro y adáptala para darle a la canción una estructura circular. “Bring It On
Home” de Led Zeppelin repite parte de su intro para finalizar.
• Para darle a una canción un final enfático, termina en el acorde base de la tonalidad.
Puedes darle a este acorde un poco de colorido extra convirtiéndolo en una versión
“adornada” de ese mismo acorde, como un acorde de sexta o de novena añadida.
• Para dejar la canción en un final enigmático e inconclusivo, termina en el acorde IV o V
de su tonalidad.
• Un fundido de salida puede magnificarse incrementando la reverb o incrementar la
señal de salida del efecto mientras se va bajando la señal “limpia”.
• Un “falso” final es aquél en el cual la canción parece haber finalizado y luego vuelve a
arrancar. Esto puede hacerse tras unos momentos de silencio, o puede ser un fundido
de salida seguido por una brusca subida de volumen, como en “Thank You” de Led
Zeppelin. El final falso más grandioso puede ser el de la versión de estudio de “Layla”
de Eric Clapton. Su coda de hecho se convierte no en un final, sino como casi una
segunda parte de la canción, dominada por piano y guitarra “slide”.
• Prueba a hacer el fundido de salida sobre un único instrumento tocando una figura
repetitiva, como el arpegio de guitarra al final de “A Hard Day’s Night” de The Beatles.
“You Can’t Do That” finaliza con unos pocos compases de eléctrica de 12 cuerdas y
bajo. “Another Girl” termina con una frase de guitarra solista.
• “There By The Grace Of God” de Manic Street Preachers y “Five Years” de David Bowie
finalizan con un solitario patron de batería. “The Universal” de Blur termina con un
desvanecimiento de todos los instrumentos, excepto de las cuerdas. “More Than This”
de Roxy Music se desvanece sobre un bucle de dos acordes de sintetizador. “Sitting On
The Dock Of The Bay” de Otis Redding termina con los despreocupados silbidos del
cantante.
• Se convirtió en un cliché de la música “Dance” de los noventa el finalizar con una frase
vocal solista. “Doll Parts” de Hole termina de esa forma.
• Si quieres un final más inseguro, prueba a usar acordes no relacionados, o pasar de
una forma mayor a una menor del mismo acorde. “The Bewley Brothers” de David
136
Bowie pasa de Si menor a Fa en su coda, y “The Red Telephone” de Love pasa de La
Mayor a La Menor y de vuelta a La Mayor.
• Puedes introducir un nuevo instrumento en la coda. En “You’ve Got To Hide Your Love
Away”, la coda tiene un breve solo de cuatro frases de flauta interpretadas en dos
octavas distintas.
• El final informal es deliberadamente “andrajoso”. Algunos instrumentos se detienen
antes que otros, y algunos se desvían de lo que se supone que deberían estar tocando.
Los finales informales atraen la atención sobre el proceso de “tocar música” en sí. Se
oyen en algunos fundidos de salida que no han sido correctamente editados, lo cual
suele mostrar que los músicos no siempre repiten su parte el mismo número de veces
en la coda de una canción que se supone va a editarse con un fundido de salida. “Life
On Mars” de David Bowie tiene un final informal, la parte del piano queda aislada en
una espaciosa reverb de sala de ensayos después de que la orquesta ya ha finalizado, y
se oyen fragmentos de voces de la sala de control de la grabación. Temas de bandas de
punk como The Sex Pistols a menudo tienen finales informales cargados de acoples y
acordes de guitarra cortantes fuera de tiempo.
Así que dentro del proceso de grabación hay dos niveles de arreglos: El primero es la selección
original de instrumentos. El segundo, durante la mezcla, es una selección de cómo deberá
aparecer finalmente el primer nivel. Hay muchos aspectos técnicos en la mezcla, que son el
ámbito del ingeniero de mezclas y el productor más que del compositor. Algunos surgen en
relación a elementos específicos del equipo de sonido. Este libro se centra en asuntos más
generales que un compositor debe entender para combinar instrumentos de manera eficaz.
La diferencia entre una mezcla y unos arreglos es que puedes hacer distintas mezclas de la
misma selección de instrumentos. Pero la selección básica de instrumentos que has grabado
(que eran producto de las decisiones de arreglos originales) se supone que no puede
137
cambiarse en la fase de la mezcla. Esto supone volver a grabar, lo cual te costará dinero y/o
tiempo.
Habiendo dicho esto, a veces ocurre que se abandona una mezcla porque se tiene la sensación
de que la canción necesita trabajarse más y distintos instrumentos, o de manera menos
drástica, una o dos partes nuevas pueden añadirse, y luego seguir con la mezcla.
Una forma de captar lo que puede hacerse con una mezcla es escuchar distintas mezclas de la
misma canción. Hay varias en el CD que acompaña a este libro. La disponibilidad de mezclas de
la misma canción siempre ha sido un fuerte estímulo, por razones entre las cuales están las
consideraciones comerciales de las discográficas, la pereza artística por parte de la banda, y
también las pretensiones artísticas (o creatividad) del DJ o ingeniero de sonido que decide
remezclar una canción. Las primeras mezclas alternativas datan de finales de los 60 y principios
de los 70, cuando las caras “B” de los singles a veces se limitaban a ofrecer una versión de la
canción de la cara “A” sin la voz solista. Ahorraba el tener que componer y grabar otra canción.
En los años 80, la proliferación de maxisingles y las necesidades de las pistas de baile también
fomentaron la producción de remezclas. La tecnología digital facilitó mucho los procesos de
copiado, edición y cambio de orden de las partes de una canción.
Todo esto puede resultar bastante educativo si quieres aprender cosas sobre las decisiones en
los arreglos y las mezclas. Oyes algo del mismo proceso cada vez que una banda graba
versiones acústicas de su material “rock”. Allá por 1979 Elvis Costello lanzó su tercer álbum
“Armed Forces”, que se abría con un tema muy ligero interpretado por la banda al completo
llamado “Accidents Will Happen”, pero en un EP gratuíto que venía con el álbum también
venía una versión más lenta en directo, sólo con voz y piano, que lo convertía en algo más
parecido a una balada.
Algunos ejemplos excelentes a escuchar serían la reedición en doble CD de “What’s Going On”
de Marvin Gaye, la serie de CDs “Anthology” de The Beatles, El álbum de la banda sonora de
Yellow Submarine (versión con los temas de la banda) y “Let It Be Naked”, la versión en doble
CD de “All Mod Cons” de The Jam, y más que nada la caja de 4 CDs de “Las sesiones de
grabación de Pet Sounds”. Ésta nos deja ver hasta el más mínimo detalle del álbum. Los
recopiladores acudieron a los masters instrumentales originales (que Brian Wilson volcó a otra
grabadora de cinta), hicieron una copia digital y sincronizaron las voces con ellos). Esto quiere
decir que oímos las pistas instrumentales con un sonido más cercano al original que al que
volcó Brian Wilson a cinta, que formaba parte de la edición que hasta entonces había circulado
del álbum. La caja incluye gran cantidad de información sobre las sesiones de grabación, la
primera versión en estéreo auténtica, una nueva versión en mono, las pistas de fondo, pistas
de sólo voz, mezclas alternativas, etc, etc… Es una asombrosa revelación de la calidad de las
armonías vocales de The Beach Boys, y de la complejidad y textura de los arreglos de Brian
Wilson.
138
Posición en la imagen estéreo
En la sección dos se explicó que una parte instrumental o vocal recibe una posición entre los
180 grados de ángulo de la imagen estéreo que va del altavoz izquierdo al altavoz derecho
pasando por el centro. Esta colocación tiene su efecto en cómo una parte se mezcla con las
otras partes o destaca sobre ellas. La posición de una parte en una imagen estéreo puede
ayudar a contrastar su ritmo, tono y timbre con los de otras partes. La mayoría de mezclas que
oyes siguen estas líneas básicas:
El punto de vista moderno es que una mezcla estéreo no debería estar demasiado
desequilibrada durante mucho tiempo (y si tiene que estarlo). Pero para contrastar ideas,
escucha grabaciones anteriores a 1970.
A medida que el estéreo se convirtió en la norma en lugar del mono, las discográficas se
centraron en remezclar los álbumes mono en estéreo. Con las grabaciones más antiguas que
se habían hecho en dos, tres o cuatro pistas esto era un problema porque había diferentes
partes que se habían agolpado en una sola pista y no era posible separarlas y repartirlas en los
180 grados del estéreo. Esta es la causa de por qué muchas grabaciones de los 60 tengan una
distribución estéreo tan excéntrica. Otro motivo es que muchas de las primeras mesas de
mezclas no tenían un potenciómetro estéreo para colocar la señal de un instrumento en
puntos intermedios: sólo disponían de un conmutador de tres posiciones para cada canal:
izquierda, derecha o centro. La batería suena en el canal derecho en “One Of Us Must Know
(Sooner Or Later) de Bob Dylan, en “I Feel Free” de Cream, la sección rítmica y los acordes de
guitarra están agolpadas en un solo canal – la voz y la guitarra solista en el otro. Cosas
similares ocurren en su canción “Badge”, en “Don’t Worry Baby” de Beach Boys y en muchas
de las primeras grabaciones de The Beatles. En “The Sounds Of Silence” de Simon y Garfunkel
la batería y el bajo durante la segunda estrofa están agolpadas en el altavoz izquierdo. “I Am A
Rock” se inicia con el canal derecho completamente en silencio. “Somebody To Love” de
Jefferson Airplane tiene la batería en el canal izquierdo, y “Today” no tiene nada en el canal
139
izquierdo al principio. “Yesterday” de The Beatles comienza con una guitarra acústica en el
canal derecho, y nada más. En “A Day In The Life” la voz de John Lennon está desplazada a la
derecha inicialmente, y la primera estrofa no tiene nada en el centro, lo cual es una imagen
estéreo apropiadamente distorsionada para una canción psicodélica. Si tu equipo estéreo tiene
un control de “Balance”, puedes situarlo a izquierda o a derecha totalmente y prescindir de
parte de la instrumentación de estas grandes canciones, o escucharlas con más atención.
La invención de las mezclas en 5.1 complica el asunto de la colocación de las partes en una
mezcla porque ahora conlleva enfrentarse con un potencial de 180 grados de sonido. Esto
plantea cuestiones estéticas muy complejas sobre dónde se supone que está el oyente
respecto a los intérpretes. En un contexto “rock”, el oyente puede estar colocado en medio de
la banda, en lugar de frente al grupo como en el estéreo convencional. Si no hay muchos
instrumentos, reproducir mezclas 5.1 puede tener el efecto de situarlos con mucha precisión,
de manera que ya no haya una sensación de cohesión en la música. Pero dado que nadie graba
maquetas en 5.1, puedes limitarte a colocar los instrumentos en los 180 grados del estéreo
tradicional.
Mezclar en mono
Un método excelente para comprobar la cohesión de las partes, timbre, dinámica, ritmo y
jerarquía de tonos de tus arreglos es centrarlo todo deliberadamente y mezclar en mono. Lo
que esto hace es crear una masa de sónico centrado que viene desde una única dirección. Las
partes no se distinguen unas de otras como antes gracias a la posición espacial del estéreo.
Más bien se distinguen (si se distinguen) por lo bien que encajan unas con otras, si se meten
unas por medio de las otras o no, si los timbres instrumentales son lo suficientemente
diferentes, si están agolpados en el mismo rango de frecuencias y/o tonos (notas) musicales o
no… Una mezcla temporal en mono puede darte algunas revelaciones útiles acerca de los
arreglos. Resultará muy obvio si todos tus acordes están en el mismo rango de tonos, o si hay
demasiados instrumentos en el mismo rango de frecuencias que la voz.
Una mezcla en mono es también una excelente oportunidad de aprender sobre el arte de la
ecualización – la manipulación de las frecuencias de una parte una vez ha sido grabada – lo
que la gente en general conoce por “graves, medios y agudos”. La ecualización profesional
permite que el espectro de frecuencias se divida en secciones más y más pequeñas. Así que si
dos partes instrumentales son demasiado similares y se meten la una en medio de la otra, la
ecualización puede ayudar a separarlas para que se distingan mejor. Las líneas generales son:
140
• Si las partes se han grabado adecuadamente (sobre todo en los casos en los que la
grabación de una guitarra se ha hecho a través de un amplificador con su propio
control de ecualización, o poniendo por caso, se ha elegido el micrófono adecuado y la
posición de la pastilla de la guitarra más adecuada), entonces sólo se necesitarán unos
pequeños ajustes de ecualización.
• La enfatización y/o recorte de las frecuencias sobre la pista grabada de un instrumento
se notará más o menos depende del rango de frecuencias que estés modificando. Los
bajos no tienen mucho contenido armónico en el rango de frecuencias agudas, asi que
recortar o enfatizar las frecuencias agudas no tendrá un efecto muy notable.
• Los recortes de frecuencias graves pueden eliminar el “retumbo” de las guitarras
acústicas cuando estas se han grabado con el micrófono demasiado cerca del hueco de
la caja.
• Pequeñas enfatizaciones de las frecuencias agudas pueden añadir chispa a las voces,
guitarras rasgueadas y otras partes que lo necesitan. No hagas esto con todas las
partes, o si no, nada destacará.
• Pequeños ajustes de ecualización pueden enfatizar el contraste de sonido (timbre)
entre un instrumento y otro si encuentras el rango de frecuencias donde se siente más
el carácter del instrumento.
• Una enfatización de volumen adecuada puede eliminar la necesidad de subir el
volumen de una parte. El volumen no es la única forma de destacar algo, y si lo usas de
manera generalizada en todos los canales de la mezcla sucede la paradoja de que
“todo suena más fuerte que todo” – ninguna de las pistas gana.
• Comprueba siempre que no replicas cambios de ecualización, añadiendo o recortando
siempre en la misma banda de frecuencias – de otro modo la mezcla sonará
descompensada en cuanto a las frecuencias.
• La ecualización en una voz puede dar la impresión de que suena a través del teléfono,
como la que suena en el álbum de los Strokes “Is This It”.
Cuando sientas que tu mezcla en mono funciona y todo suena claro y equilibrado, empieza a
colocar cada parte en una posición estéreo concreta y debería entonces sonar incluso mucho
mejor, ya que la división espacial le dará más diferenciación a las partes.
Hacer unos arreglos – y hasta cierto punto, hacer una mezcla – es como hacer malabarismos.
Necesitas un instrumento que tenga un papel importante en el sonido, pero también debes
141
buscar oportunidades para quitarlo y refrescarlo. Esto es fácil de hacer con los instrumentos
secundarios, porque no se les echará de menos cuando estén ausentes, pero puede ser menos
importante porque no se usan mucho. Los instrumentos “núcleo” tienen una tarea importante
la mayor parte del tiempo. Quitarlos de una sección de una canción durante una mezcla
supone el riesgo de perder energía y/o cohesión. La importancia de refrescar un sonido varía
de un instrumento a otro. Bajo mi punto de vista, el instrumento más sensible a estos efectos
es la batería, y comprender cómo refrescar el sonido de la batería es esencial para lograr
arreglos de rock explosivos y estupendos. Es obvio que la batería y el rock van unidos. Pero
piensa en la forma en que se prescinde de la batería en algunas secciones de canciones como
“Baba O’Reilly”, “Won’t Get Fooled Again”, “Who Are You” y “Bargain” de The Who, y en
“Heartbreaker” y “Ramble On” de Led Zeppelin. Este principio se aplica también a suprimir los
bucles de percusión para crear un momento de silencio, como en “Caught Like A Sneeze” de
Tori Amos.
Usar la reverb
La reverb (Abreviatura de reverberación) es el efecto que se aplica de manera general a una
mezcla para hacer que la música suene como si se hubiese interpretado en un espacio
determinado. Los programas básicos de efectos de reverb van desde habitaciones pequeñas,
medianas y grandes hasta salones, iglesias y catedrales. A menudo emulan diferentes
características de la tecnología de la reverb, como la reverb de placas. Normalmente cuando se
graba, se introduce algo de reverb en los monitores para hacer que el sonido resulte algo más
agradable para el intérprete. La reverb en los monitores tiene gran importancia para los
cantantes y los instrumentistas solistas, que cambian sus fraseos de manera adecuada. Aunque
esta reverb no se graaba, su presencia afecta a la interpretación. Otro ajustes de reverb se
aplican en la mezcla, y esa reverb sí que va en la mezcla master de dos pistas.
La reverb ha ido entrando y saliendo de las modas durante los últimos 50 años de la música
popular. Gran cantidad de ella se ajusta más a unos estilos que a otros. La música que se toca
con la intención de ser espaciosa, ambiental, reflexiva y lenta en su tempo admitirá más reverb
que la música rápida, enérgica y rítmica. Diferentes cantidades de la misma se ajustan a
distintos instrumentos. Instrumentos como el bajo tradicionalmente reciben muy poca reverb,
ya que la reverb sobre las bajas frecuencias tiende a “emborronarlas”. La reverb crea distancia
– las notas parecen venir desde más atrás de los altavoces, mientras que los sonidos secos (sin
reverb) parecen estar al frente de todo.
La reverb puede ser muy efectiva en una coda o outro atmosférica, donde el fundido en sí se
mueve más allá de la distancia auditiva. La conclusión de “The Boxer” de Simon y Garfunkel va
aumentando su nivel de reverb a medida que se añaden más instrumentos y aumenta la
intensidad emocional, antes de regresar a un sonido seco para los últimos toques de guitarra.
La balada “Today” de Jefferson Airplane tiene una batería empapada de reverb en la distancia
por el canal izquierdo. La reverb de espacios muy grandes, sobre todo cuando sólo hay señal
procesada y no señal seca, tiende a emborronar los sonidos de batería y le quita su energía
rítmica, pero aumenta masivamente la atmósfera y la expresividad emocional hasta del ritmo
más simple. La magnífica “Laughter” de Marshall Crenshaw muestra cómo fraseos melódicos
de guitarra eléctrica adquieren una expresividad añadida a través de la reverb y el sustain.
142
Muchas canciones del álbum “Urban Hymns” de The Verve dependen de la reverb. “I Wanna
Be Adored” de The Stone Roses nunca hubieran generado la atmósfera que generan si no
fueran gracias a la reverb. Es lo que la reverb hace con las notas. En “Back To The Old House”
de The Smiths las notas de las dos guitarras acústicas pellizcadas con los dedos perduran en la
reverb, ayudando a rellenar el espacio sonoro y a suavizar los cambios de acordes. En “The
Greatest Gift” de Robert Plant, la reverb hace que las notas floten hacia el éter, un efecto que
queda especialmente bien sobre notas limpias (no distorsionadas). Led Zeppelin no hubieran
podido lograr que funcionasen sus arreglos para “When The Levee Breaks” sin haber
conseguido un sonido de batería que resultase tan inspirado. Eso finalmente sucedió cuando la
reverberación natural del salón en Headley Grange, donde estaban grabando, se logró unificar
mediante el posicionamiento de micrófonos a distancia y una unidad de eco Binson.
Efectos de sonido
En una mezcla, los efectos de sonido entran en dos categorías – los que imitan o reproducen
sonidos de la vida real y los que se usan por ser efectos en sí. Los primeros se introducen para
evocar un objeto o un lugar. Aunque hace tiempo la gente tenía que recurrir a álbumes de
vinilo de efectos de sonido, los samplers han facilitado mucho esta tarea y la han hecho más
precisa. Las secciones más comunes para usar este tipo de efectos son la intro, el puente, los
enlaces o la coda. Si los efectos de sonido aparecen en una estrofa o en el estribillo es
probablemente para ilustrar el contenido de la letra. Dos áreas importantes de los efectos de
sonido vienen de manipular la velocidad de reproducción para hacer que el sonido en cuestión
no resulte familiar, como cuando una banda como Gomez samplea baterías de un disco de
vinilo reproduciendo a una velocidad incorrecta, o cuando en “Murmur”, REM grabó el sonido
de bolas de billar chocando y lo ralentizó, o cuando The Beatles aceleraron una grabación de la
risa de Paul McCartney para crear un efecto de graznidos de gaviotas en “Tomorrow Never
Knows”.
Ruidos de coches: Como consecuencia del gran número de canciones sobre viajes y la
adoración del automóvil. Véase la intro de “Gotta See Jane” de R. Dean Taylor, “True Blue” de
Rod Stewart (motor acelerando), “In The Summertime” de Mungo Jerry y la motocicleta de
“Leader Of The Pack” de The Shangri-Las.
Trenes: Se escuchan trenes pasar al final de Pet Sounds. Se puede oír el metro de Londres al
comienzo de “Down At The Tube Station At Midnight” de The Jam.
Fenómenos metereológicos: En “Night Of The Long Grass” de The Troggs se escucha el sonido
del viento. En “Well I Wonder” de The Smiths, y en “Quadrophenia” de The Who suena la
lluvia. En “Sea And Sand” de The Who se puede escuchar las olas del mar (Pete Townshend
caminando por una playa cantando para sí mismo justo antes de “Bell Boy”). “The Dock Of The
Bay” de Otis Redding. En la intro de “I Lie Around” de Wings se escucha a alguien zambullirse
en el agua.
143
Sonidos de fiesta: “I Can’t Get Next To You” de The Temptations, “What’s Going On” de
Marving Gaye.
Voces humanas: “Magical Mystery Tour” de The Beatles. Órdenes militares en “Army
Dreamers” de Kate Bush. “Orange Crush” de REM. Astronautas en “Hello Earth” de Kate Bush.
Diálogos de películas en “92 Degrees” de Siouxsie And The Banshees. “Soundbite” de Marshall
Crenshaw. “I Am The Mob” de Catatonia. Discursos políticos en “Personality Crisis” de Living
Colour. Actores interpretando a Shakespeare en “I Am The Walrus” de The Beatles. Gente
hablando por teléfono en “Rings Around The Moon” de Super Furry Animals. Una radio
sintonizando en “Searching For The Young Soul Rebels” de Dexy’s Midnight Runners.
“Autobahn” de Kraftwerk. Una radio de fondo en “Wish You Were Here” de Pink Floyd.
Dispositivos mecánicos: Una caja registradora en “Money” de Pink Floyd. Una máquina de
escribir en “Exhuming Mr McCarthy” de REM.
Aplausos, sonido de multitudes: “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatles.
Efectos invertidos
Uno de los efectos más dramáticos que se pueden añadir a una canción es un sonido
reproducido a la inversa. Estos son extraordinarios porque representan un fenómeno acústico
que nunca oímos en la vida real, son una versión auditiva del tiempo retrocediendo. Las voces
reproducidas a la inversa dicen cosas sin sentido, aunque el cerebro luche por interpretarlas
como si fueran palabras. Invierte una frase musical y su curva tonal cambia de dirección: una
escala descendente se convierte en una escala ascendente, y viceversa. Una nota tocada en la
guitarra aumenta de volumen, no desciende, y termina repentinamente.
Cualquier tipo de eco o reverb grabada junto con las notas de la guitarra también se verá
invertida. Hay una reverb o eco invertida en la versión de “You Shook Me” de Led Zeppelin, el
solo de “Trampled Underfoot” y la segunda guitarra aguda de “How Soon Is Now” de The
144
Smiths, y en las dos partes agudas de guitarra de la coda de “That Joke Isn’t Funny Anymore. La
reverb invertida es un truco muy usado en las películas de terror cuando se aplica a voces.
Los sonidos invertidos pueden funcionar como una intro sorprendente, como se puede oír en
“Are You Experienced” de Jimi Hendrix, “My White Bicycle” de Tomorrow, y “One Way Ticket”
de The Darkness. “Ogre Battle” de Queen se inicia con el final de la canción reproducido a la
inversa. Hay percusión invertida en “Strawberry Fields Forever” de The Beatles. “Debora” de
Tyrannosaurus Rex existe en una versión de álbum en una tonalidad distinta en la cual toda la
canción está invertida de fin a principio – su título: “Deboraaarobed”. The Stone Roses crearon
toda una canción invertida en “Waterfall”. “Blue Veins” de The Raconteurs tiene una “falsa”
intro creada por 30 segundos de música completamente invertida que se “endereza” a un
blues en La Menor. Presenta una preciosa guitarra con eco y trémolo y un piano misterioso,
con otra sección invertida en lugar de un solo de guitarra.
Voces solistas
De alguna manera, la voz solista es la parte más sencilla de manejar en unos arreglos. Al
componer una canción, se supone que necesitas una voz que transmita la letra y la melodía. La
estructura de la canción te dicta cuándo ha de entrar la voz, así que no tienes que pensar
(como en el caso de otros instrumentos) en qué sección de la canción ha de entrar. Cuida
siempre tu primera toma de grabación de una voz. La primera toma de una voz tiene una
espontaneidad inconsciente que es difícil de volver a conseguir – así que no te la tomes a la
ligera. Esta es la faceta más notable de un fenómeno frustrante al que se enfrentan muchos
compositores y muchos grupos, que es el ser casi incapaces de reproducir en el estudio de
grabación el “feeling” que consiguieron cuando la grabaron en la maqueta. Algunos grupos
incluso evitan grabar maquetas por este motivo. Así que si estás grabando una maqueta,
consigue la mejor calidad técnica que puedas y canta lo mejor que puedas. No tenas miedo de
gesticular con las manos ni de hacer otros movimientos, incluso aunque no tengas público
delante, si eso te ayuda a conseguir más expresividad en lo que cantas.
Efectos vocales
En la fase de la mezcla la voz solista puede someterse a una amplia variedad de ajustes que
pueden hacer que suene mejor, desde eco y reverb hasta ecualización e incluso ajuste de
afinación si el tono del vocalista es inseguro. Un eco muy breve tiene la virtud de fortalecer la
voz sin que sea distinguible como un eco por separado. Usa eco tipo “slapback” para conseguir
un sonido de los 50, como hizo John Lennon en la versión de The Beatles de “Rock And Roll
Music” o Led Zeppelin en “Rock And Roll” – donde el eco es lo suficientemente largo como
para escuchar la última palabra repetida al final de cada frase. Como ejemplo exagerado de
efectos vocales, escucha la producción de la voz de Brett Anderson en los primeros discos de
Suede, que le dan una androginia que raya en lo histérico. El eco se puede aplicar con cierto
efecto dramático a una única palabra o frase si quieres que destaque, como al final de “Fly
Away” de Lenny Kravitz, o en “Anniversary” de Robert Plant. La ecualización exagerada puede
dar un efecto de una voz por línea telefónica o a través de una radio barata, como en partes de
la voz solista en “Video Killed The Radio Star” de Buggles. Se aplicó un phaser a la voz solista de
George Harrison en “Blue Jay Way” de The Beatles.
145
Considera el estilo en el que cantas una canción en particular. A veces puede funcionar si
cantas una canción con una voz diferente a la que se esperaría para ese estilo musical. “One By
One” de The Foo Fighters tiene muchas características de la banda: Guitarra grunge, distorsión
saturada, desafinación… pero en ella la voz suena muy relajada, y sus melodías están muy lejos
de los típicos aullidos del Heavy Metal y de los rugidos bronquiales de otras bandas
alternativas. La idea de meter voces reprimidas y más melódicas sobre un acompañamiento
tipo heavy rock se le ocurrió a Cream en temas como “I Feel Free”. En los primeros álbumes de
U2, Bono se había asentado como vocalista al estilo de Roger Daltrey, aullando y ladrando.
Pero en el reciente álbum de la banda, “Beautiful Day”, las voces forzadas se sitúan al fondo a
la derecha, y la forma de cantar de bono es mucho más contenida. En otras palabras, los
arreglos a veces subvierten una marca característica de una banda.
Para dar más peso a una voz, se puede grabar en dos pistas. Un método sería la duplicación
automática de la pista. Otro sería cantar la melodía dos veces grabándola una en cada pista,
intentando que encajen lo mejor posible. Dependiendo de lo perfeccionista que seas, se
pueden dejar pequeñas variaciones en la melodía. Una voz grabada en dos pistas a veces se
puede situar a izquierda y a derecha en la imagen estéreo. En “And Your Bird Can Sing” y
“Doctor Robert” de The Beatles, la voz de John Lennon está panoramizada a izquierda y a
derecha. La versión estéreo de “It’s Only Love” tiene una panoramización extrema de la voz
doblada a izquierda y a derecha, y se le pone eco a una de ellas. En “Strange Kind Of Woman”
de Deep Purple, la voz está duplicada y en la última estrofa panoramizada a izquierda y
derecha. La voz solista de Mungo Jerry en “In The Summertime” está a la izquierda, con la
segunda parte de cada frase a la derecha como respondiendo.
A veces las dos voces no encajan perfectamente, como las dos voces de John Lennon de “No
Reply” de The Beatles, las de Steve Marriot en el estribillo de “Itchycoo Park” de The Small
Faces, las de Brian Wilson en “Don’t Worry Baby” de The Beach Boys, y en varias canciones de
“Forever Changes” de Love. Si piensas que una voz necesita más apoyo, puedes respaldarla
con un instrumento, como la guitarra, clarinete, piano o cuerdas interpretando la misma
melodía de la voz (incluso una octava más alta que la voz).
En el caso de REM, las contribuciones vocales de Mike Mills son cruciales para el sonido de la
banda, y para la naturaleza “multi-gancho” de algunos de sus mejores estribillos, como “Fall
On Me” o “Near Wild Heaven”. El carácter contrastado de las voces de dos personas puede
convertirse en parte de la música a un nivel más profundo. En los primeros temas de REM, el
146
contraste entre las voces poco articuladas y letras oscuras de Michael Stipe se veía
compensado por los tonos agudos de la voz de Mike Mills. En algunas bandas, dos voces
distintas comparten la voz solista. En The Who dos miembros actuaban como vocalistas (lo que
se puede comprobar con gran efecto en temas como “Bargain” y “The Song Is Over”. The Band,
Jefferson Airplane, The Faces, REM, Fleetwood Mac y Queen disponían de tres cantantes para
hacer voces solistas. The Beatles y The Four Tops tenían cuatro. The Temptations tenían cinco.
“Ball Of Confusion”, de estos últimos, se basa en melodías líricas que pasan por las cinco voces
para que el arreglo funcione. Voces que contrasten unas con otras pueden articular distintas
partes de la canción si la letra tiene más de un aspecto o carácter. En un dúo como The Everly
Brothers las voces eran tan parecidas en tono que casi funcionaban como una sola, pero en
otras bandas hay más contraste. Un éxito como “Windy” de The Association tiene gran
cantidad de presencia de las voces.
Este contraste es especialmente potente en dúos entre una voz masculina y otra femenina, y
componer y arreglar una canción así es un verdadero desafío. Buenos ejemplos son “The Battle
Of Evermore”, los muchos duetos de amor de Marvin Gaye y Tammi Terrel, “I Got You Babe”
de Sonny And Cher, “Stop Draggin My Heart Around” de Tom Petty y Stevie Nicks, “Don’t Go
Breaking My Heart” de Elton John y Kiki Dee, “In A Lifetime” de Clannad, “Fairytale Of New
York” de Kirsty MacColl & The Pogues, y “Games Without Frontiers” y “Don’t Give Up” de Peter
Gabriel y Kate Bush. Los duetos de amor deben estar ya presentes en la propia letra para que
tengan el mejor efecto posible. El mismo contraste puede ser igualmente poderoso incluso
cuando la voz femenina esté en un papel claramente de apoyo, como la voz de Marie Brennan
en “Come Into My Life” de Robert Plant, o la de Julianne Regan en “Severina” de The Mission.
Es un “shock” oir una voz femenina hacia el final de “Little Red Corvette” de Prince, tras tanta
lujuria masculina. “Teenage Dirtbag” de Wheatus tiene una voz femenina en su última estrofa
que nos ofrece entradas para ver a Iron Maiden. En “Family Affair” de Sly And The Family
Stone una voz solista femenina responde a la masculina. “Your Ghost” de Kristin Hersh (donde
canta Michael Stipe) y “E-Bow The Letter” de REM (donde canta Patti Smith) son también
efectivas a este respecto.
Coros de fondo
En términos de identidad simbólica, los coros de fondo son algo más que voz. Esto es, son
otras personas. Cuando se les aplica una disciplina armónica evocan sentimientos comunales.
Esto llega a su apoteosis cuando el número de cantantes alcanza el tamaño de un coro
completo. Entonces tienes una congregación simbólica en tus manos. Una variante del coro es
el infantil (sobre todo cuando es menos organizado) – utilizado en discos horriblemente
sentimentales. Arriésgate a usarlo sólo si tienes una canción estupenda sobre el tema de la
inocencia, o uno con intención satírica y subversiva como “Another Brick In The Wall” de Pink
Floyd, “Panic” de The Smiths, “Christmas (Don’t Let The Bells End)” de The Darkness, “I Wish It
Could Be Christmas Everyday” de Wizzard, y “School’s Out” y “Department of Youth” de Alice
Cooper. En esta última, Alice le pregunta a los niños “Who’s Got The Power?” (¿Quién tiene el
poder?” varias veces, a lo cual responden “We do!” (¡Nosotros!). Después les pregunta “And
who gave it to you?” (¿Y quién os lo ha dado?), a lo que Alice espera respondan “¡Tú!”, sin
embargo, los niños contestan: “¡Donny Osmond!” a lo que Alice replica horrorizado: “¿Cómo?”.
147
Los coros de fondo están hoy en día menos de moda que antes, pero siguen siendo un recurso
muy efectivo en los arreglos. Recuerda que:
• En una armonía de cuatro partes de voz, cuatro voces crean una melodía, una armonía
(acordes) y una línea de bajo.
• Siempre está la opción de hacer una sección de una canción a cappella (sin
acompañamiento).
• Los coros de fondo pueden hacerlos una, dos, tres o cuatro voces. Para conseguir
mayor sonido, duplica cada pista.
• Intenta ser lo más preciso posible con la temporización cuando hagas voces en grupo.
De otro modo sonarán andrajosas. Tienes que ser obsesivo con la sincronización de la
primera nota de cada frase y con la última.
• Los coros de fondo dejan de serlo cuando sus líneas melódicas tienen tanta fuerza
como la solista – como ocurre con las múltiples voces solistas de “God Only Knows” de
The Beach Boys.
148
• Los coros de fondo suelen aparecer en puntos concretos de una canción más que
durante toda la misma.
• Los coros de fondo pueden contradecir el contenido de la letra principal. Nótese el
efecto irónico de los coros en “Getting Better” (“Mejorando”) de The Beatles, donde
contradicen a la voz solista diciendo que las cosas no pueden ir peor. Véase también la
idea de introducir una voz contradictoria, como en “Old Man” del álbum “Forever
Changes” de Love.
Aquí tienes algunos puntos importantes generales que podrían serte de utilidad si los tienes en
cuenta cuando vayas a mezclar una canción:
• Decide dónde debe estar el centro del atención del oyente en cada momento.
Asegúrate de que las otras partes instrumentales no se interponen (Muchos discos de
rock de finales de los 60 tenían como costumbre dejar que la guitarra solista sonase
durante toda la canción, lo cual podía distraer demasiado).
• Comprueba la imagen estéreo para que haya equilibrio en la misma, y asegúrate de
que éste sea satisfactorio incluso en partes en las que algunos instrumentos dejen de
oírse. Asegúrate de que queden instrumentos a cada lado, incluso aunque no suenen
muy fuerte o no de manera muy continua.
• Escucha las frecuencias graves, medias y agudas y vigila que ninguna esté
sobreenfatizada.
• Presta atención a cuánto espacio ocupa un sonido cuando equilibres volúmenes.
• Comprueba el efecto que tienen todos los instrumentos armónicos en la mezcla (esto
es, los que tocan acordes) probando a silenciarlos en la mezcla y escuchando el
resultado sin ellos. Esto deja al descubierto cuántas partes melódicas hay y con qué
eficiencia sugieren los acordes sin tocarlos. Podría ser que no necesitaras tantos
instrumentos tocando los mismos acordes, o que una mezcla más espaciosa (con
menos instrumentos) se adapte mejor a la canción. En el álbum “Yankee Hotel
Foxtrot”, Wilco grabó primero con los arreglos estándar de la banda, después fueron
deshaciéndolos para comprobar la fuerza de la melodía. Finalmente los rehicieron.
• ¿Son las partes de acompañamiento tan interesantes como podrían ser? ¿Podrían las
partes de acordes ser arpegiadas en algunas secciones? ¿Podrían ser más rítmicas y
más ajustadas a la percusión y a la batería?
• Mantén instrumentos en reserva si la estrategia del arreglo ha de ser acumulativa
(esto es, ir introduciendo más instrumentos a medida que la canción avanza).
• Prepárate a prescindir de algunos instrumentos ocasionalmente para contrastar unas
secciones con otras.
• Introduce instrumentos que puedan arrojar luz sobre las imágenes literarias de la letra
o la emoción que quiere transmitir, incluso aunque sea de manera momentánea.
149
• De vez en cuando desactiva la reverb que se aplica de manera general a la mezcla y
observa cómo sonaría la mezcla sin ella.
• Usa unos auriculares para comprobar la presencia de ruidos no deseados en las pistas
y defectos en la interpretación. Usa altavoces para la mezcla principal.
• Mezcla a volúmenes bajos – esto te salvará los tímpanos, y se ajusta mejor al volumen
al que la gente escuchará tu música. Esto es especialmente importante en el rock,
donde la tentación de escuchar las cosas a un volumen muy alto porque así es como
debe escucharse. Si resulta dinámico y emocionante a un volumen bajo, entonces
sabrás que a un volumen más alto sonará estupendamente.
• No olvides los trucos clásicos, como por ejemplo comprobar cómo suenan las mezclas
en bruto reproduciéndolas en distintos lugares, como el equipo de tu coche, otros
equipos de música que no sean el tuyo, o escuchando desde fuera de la habitación con
la puerta abierta.
ESTUDIANDO ARREGLOS
Se puede aprender mucho sobre los arreglos y las mezclas escuchando con cuidado tus
canciones favoritas, especialmente con auriculares. Oír lo que se hace en la práctica te ayuda a
crear arreglos más eficientes y a crear “plantillas” para el tipo de música que compones. Unos
buenos arreglos te pueden incluso inspirar una canción. Para apreciar el arte de los arreglos lo
único que tienes que hacer es escuchar con cuidado canciones que han sido muy bien
meditadas. Algunas canciones que considero excepcionales por sus arreglos son: “Being For
The Benefit Of Mr Kite” (The Beatles), “You’re All I Need To Get By” (Marvin Gaye y Tammi
Terrell), “Theme from Shaft” (Isaac Hayes), “I’m Not In Love” (10cc). Para un curso acelerado
de cómo hacer arreglos, escucha los siguientes álbumes: Cualquiera de The Beatles o The
Beach Boys de la época del 64 al 67, “Motown Chartbusters Volumes 1-5”, “Houses Of The
Holy” de Led Zeppelin, “Hounds Of Love” de Kate Bush, “Grace” de Jeff Buckley, “OK
Computer” de Radiohead, y “Felt Mountain” de Goldfrapp.
Desde la perspectiva de un compositor, “Steady, As She Goes” demuestra que poca cantidad
de música hace falta para hacer una canción. La canción se basa en una frase de dos
compases que dura más o menos cuatro segundos, la cual se repite unas 38 veces, un
compás de enlace, y un puente de cuatro compases distintos (de Sol a La a Si y Sol a La a Mi).
Esto son quince segundos de música. La repetición de todos esos trozos extienden la
duración de la canción a 3:35.
150
La progresión básica es una vuelta de cuatro acordes, usando los acordes I-V-bVII-IV en Si (Si-
Fa#-La-Mi) con un puente que usa un acorde de bVI (Sol). La progresión de estrofa / estribillo
es un truco de tres acordes con un acorde adicional de bVII. En cuanto a los arreglos, merece
la pena destacar que los instrumentos a menudo disfrazan el número de repeticiones en la
música. La pista comienza con una parte de batería sin bombo durante cuatro compases.
Entonces entra el bajo a la vez que el bombo (en el minuto 0:09), seguido por una guitarra
que toca notas sencillas (0:17), los acordes de guitarra entran en los tiempos dos y cuatro
(0:25). Sobre el 0:34 el segundo acorde de la progresión se mueve al tercer tiempo no
marcado (esto es – una corchea antes de lo que había aparecido anteriormente). Muchas de
las pistas tienen acentos rítmicos cambiados, lo cual ocurre mucho antes.
Durante esta intro la progresión de acordes es ambigua porque no está claro si el “si” que
suena cortado es mayor o menor. Tocar la secuencia en intervalos de quinta mantiene esta
ambigüedad. Así que aquí tienes un segundo consejo para sacar más partido a una
progresión de acordes. Tócala primero en intervalos de quinta de forma que no sean acordes
ni mayores ni menores, y luego tócala con los acordes completos.
Dinámicamente, “Steady As She Goes” contrasta una tranquila estrofa con un estribillo
potente, y ambos usan la misma progresión de acordes. Fíjate también como el bajo encaja
entre los acordes de guitarra y las partes de guitarra solista, que son muy “secas” (no tienen
reverb) y están al frente de la mezcla.
Snow Patrol hacen un uso muy expresivo de las inversiones de acordes. Son una forma muy
eficiente de sacar más “kilometraje” a un pequeño número de acordes. Escribe un truco de
tres acordes, y tienes sólo tres acordes. Usa todas las inversiones a tu alcance y en realidad
tendrás nueve variaciones. “How To Be Dead” tiene un Fa Mayor que pasa a Fa/La (Fa mayor
con bajo en La), luego a Si bemol mayor, y luego a Sol o Sol Menor (es difícil de oír). El mismo
Fa/La aparece en “Same” (la pista que cierra el álbum), junto con Sol/Si y Sol menor/Sib. El
cambio Fa – Fa/La – Sib se puede oir en “Grazed Knees”.
Una firma distintiva, una forma de aumentar la tensión y expresividad en una secuencia de
acordes, es hacer que una nota, o posiblemente una frase de un compás de duración de un
par de notas, que permanezca igual mientras los acordes cambian. Estas notas encajarán
151
bien con algunos de los acordes pero serán tensas con otros aunque las notas en sí mismas
no cambien. Esta es una función de interpretación de las partes, o puede introducirse en los
acordes o añadirse a otros instrumentos secundarios. Una frase aguda de una nota se oye en
“You Keep Me Hanging On” de The Supremes. Snow Patrol usan esto:
• Durante la primera secuencia de “How To Be Dead” (los acordes Fa – Fa/La - Sib – Sol
(o sol menor), una guitarra aguda toca un arpegio de Fasus2 (notas fa-sol-do). Sobre
los acordes de Fa y Fa/La, estas notas se oyen como primera, segunda y quinta de la
escala. Pero sobre el acorde de Sib el valor de las notas cambia a quinta, sexta y
novena, y sobre el acorde de Sol pasan a séptima bemol, raíz y cuarta.
• Durante la estrofa de “Wow”, los acordes cambian a Sol# - La – Mi, y la nota “Mi” se
toca por encima de los tres. Sobre los acordes de La Mayor y Mi Mayor el Mi encaja
perfectamente (ya que es la nota quinta y primera de cada acorde,
respectivamente), pero es una sexta muy tensa sobre el Sol#.
• En la secuencia que abre “Run”, la nota “Do” es común a los acordes de La Menor, Fa
Mayor, y Solsus4 (como tercera, quinta y cuarta respectivamente).
• En “Spitting Games” hay una secuencia descendente de Re Mayor – Do Mayor – Si
Menor (o mayor ¿?) – Sol Mayor. La nota Fa# se oye sobre los cuatro acordes.
Funciona como tercera, cuarta sostenida, quinta y séptima mayor. Tercera y cuarta
sostenida encajan con los acordes, la cuarta sostenida es muy tensa, y la séptima
mayor es ligeramente tensa, pero expresiva.
• “Somewhere A Clock Is Ticking” tiene la secuencia de acordes Do menor – Sib- Fa con
una frase de cuatro notas de teclado encima de ellos, compuesta por las notas Sib,
La, Mib, Fa. Sobre los acordes anteriores, este motivo suena de tres formas
diferentes: séptima mayor, sexta, tercera, cuarta; tónica, séptima mayor, cuarta,
quinta; y cuarta, tercera, séptima mayor, tónica. Mismas notas, distintas cualidades.
152
Lo que queda de la canción se construye sobre una secuncia asimétrica de 11 compases que
incluye un acorde de Re menor sexta. Este acorde de menor sexta combina la tristeza de los
acordes menores sencillos con una sensación más penetrante. En “There There”, el efecto de
estos acordes se acentúan porque se tocan arpegiados, no rasgueados. El clímax de los
arreglos llega en el minuto 3:58, donde la batería pasa aun ritmo con caja más intenso y con
redobles, y donde Johnny Greenwood toca un solo típicamente idiosincrático y alocado. La
canción termina entre una niebla de acoples y un par de redobles de caja brutales.
Comienza con un piano eléctrico y un sintetizador burbujeante, una profunda nota de bajo
en raíz del acorde, y la sencilla melodía principal bosquejada. En el minuto 0:47, guiados por
el redoble de caja de Bonham, la banda entra con dos acordes de cuarta aumentada y luego
entra en el riff aterciopeladamente distorsionado por primera vez. Después de cuatro riff los
arreglos se vuelven a quedar más vacíos. Los platos permiten que el sintetizador burbujeante
quede de fondo para que Plant cante encima, su voz muy modificada por un efecto de
flanger. Fíjate en el eco que se aplica a la palabra “cold” (frío). La banda demuestra su
sentido de la dinámica, entrando en el riff con pegada y luego dejándolo.
Anunciada solamente por una única floritura al piano en el minuto 3:07, comienza la sección
instrumental. Jones toca un “break” al piano, deliberadamente inseguro. En el minuto 3:52
Bonham queda de fondo y Page hace su solo. Las cosas aquí se complican. La primera
guitarra de Page es un break de solo con sonido de guitarra jazz muy limpia, llena de fraseos
que caen. De fondo hay un solo ligeramente distorsionado que surge del éter de vez en
cuando. Finalmente los dos van en paralelo antes de que el distorsionado acabe por tomar el
control. Fíjate en el patrón de charles abierto en los tiempos no acentuados de Bonham, que
recalca la interpretación. La parte instrumental termina en el minuto 4:46 con un glissando
del sintetizador y se prosigue hacia la última estrofa. Para ilustrar los “Perros del fin del
mundo” (dogs of doom) que se mencionan en la letra, Page introduce un Theremin con eco
para crear el sonido de un aullido lejano. Plant dobla la voz en una segunda pista en la coda,
y en el minuto 6:16 la sube a sus registros más agudos a medida que la canción se desvanece.
153
BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB: “LOVE BURNS”
El desafío para las bandas que tocan este tipo de material es encontrar variaciones distintas
sobre un tema tan clásico. Black Rebel Motorcycle Club se las arreglan para lograrlo usando
tanto su forma de afrontar la grabación y los sonidos, y en el importante ámbito de la
armonía, en lo tocante a los acordes que usan. “Love Burns” comienza con una textura
atmosférica de voces y sonidos de 38 sonidos sobre un acorde menor reproducido en bucle,
una “falsa intro”. La intro en sí introduce una guitarra acústica y dos eléctricas
panoramizadas a izquierda y derecha. Esta guitarras tocan un riff descendente de Mi-Do#-Do
sobre un bajo “pedal” en Mi. Dado que la tonalidad es Mi Mayor, el Do# implica un acorde
de Do# menor pero el Do natural que sigue es inesperado. El aire de amenaza inminente de
esta progresión es responsable de la fuerza de la estrofa.
El estribillo usa una secuencia estándar derivada del blues de Mi-Sol-La-Sol. La seunda
estrofa va precedida de un riff de guitarra más aguda tocando notas sencillas. En el minuto
1:57 una guitarra distorsionada que toca un intervalo de octava en Mi aparece muy alta en la
mezcla. Esta guitarra distorsionada lanza grandes oleadas de distorsión en el segundo
estribillo y en el puente. El puente usa la idea del Mi-Sol-La pero hay un sutil toque del bajo
que pone Re como bajo del acorde Sol en algunos compases. De nuevo, centrándonos en los
arreglos, es interesante que la coda de la canción introduzca una guitarra acústica tocando
Mi-Re-La a tiempo de 5/4. Así que aunque los elementos musicales principales sean de
armonía estándar de rock, el grupo añade suficientes extras a la canción como para que
merezca la pena escucharla de nuevo.
VERSIONES
Se puede aprender muchísimo sobre los arreglos comparando versiones distintas de la misma
canción por parte de artistas distintos. Cuando decides hacer una versión no tienes que tomar
decisiones relativas a la composición, sino que te metes de lleno a plantearte cuestiones
relativas a los arreglos. Si decides imitar la versión original, tienes que averiguar cómo
funcionan los arreglos originales. Si decides hacer algo nuevo con la canción entonces tienes
que decidir cómo enfocarlos. Si las versiones que estás comparando se han grabado con
muchos años de diferencia, revelarán algo de las épocas distintas a las que pertenecen. Puedes
comparar
154
De este modo algunos arreglos pueden plantearse para parodiar o destruir el original, otros se
plantean para rendir tributo, otros se plantean para reinventar la canción. Cuando entiendas
estas opciones podrás aplicarlas a tus propias composiciones nuevas, incluso para volver a
arreglas alguna de las antiguas. Aquí tienes algunas parejas de versiones bastante reveladoras
(el artista original se menciona siempre primero). “Without You” de Badfinger / Harry Nilsson.
“All Along The Watchtower” de Bob Dylan / Jimi Hendrix. “Mr Tambourine Man” de Bob Dylan
/ The Byrds. “Mighty Quinn” de Bob Dylan / Manfred Mann. “With A Little Help From My
Friends” de The Beatles / Joe Cocker. “Heatwave” de Martha Reeves & The Vandellas / The
Who. “Live And Let Die” de Wings / Guns And Roses. “Never My Love” de The Association /
The Casuals. “Cum On Feel The Noize” de Slade / Quiet Riot / Oasis. “Harlem Shuffle” de Bob &
Earl / The Rolling Stones. “Comfortably Numb” de Pink Floyd / Scissor Sisters. “My Way” de
Frank Sinatra / Sid Vicious. “The Night They Drove Old Dixie Down” de The Band / Joan Baez.
No pretendo decir que estas versiones de los originales sean estupendas versiones: a veces
una versión incompetente te puede enseñar tanto sobre los arreglos como las versiones
estupendas.
• Cambia el tempo.
• Cambia el tipo de compás. Pasa por ejemplo de 4/4 a un 12/8 con swing.
• Alarga uno o dos compases los momentos importantes.
• Cambia algunos de los acordes.
• Convierte un tema de rock duro con acordes “de quinta” a acordes normales mayores
y menores.
• Cambia de género: reinterpreta una balada como un tema de rock, o un tema de rock
como una balada.
• Cambia la instrumentación: Cambia las guitarras por piano, por ejemplo. Cambiar de
instrumentos supone una diferencia importante. Si usas los mismos instrumentos que
el arreglo original, corres el riesgo de que suene igual.
• Añade o quita la batería.
• Pon toda una sección sobre una nota de bajo “pedal”.
• Reinterpreta la canción leyendo la letra con cuidado y dándole un nuevo punto de
vista.
• “Bluesifica” la canción cambiando a bemoles algunas de las notas de la melodía
principal.
• Cambia la duración de las notas de algunas frases de la melodía, especialmente la que
dé el “gancho” a la canción.
• Cambia el instrumento solista, de manera que lo que era un solo de guitarra pase a
ser, por ejemplo, de saxo.
Por último, vamos a pasar a examinar el CD de audio que acompaña al presente libro para oír
ejemplos de los instrumentos descritos y las técnicas de arreglos.
155
Sección 9: En el CD
El CD de 50 pistas que acompaña a este libro está diseñado para ilustrar algunos de los
sonidos de instrumentos y técnicas de arreglos que se han descrito. Esta sección te dará una
breve guía de lo que hay en cada pista. Pero dado que las pistas te pueden enseñar más de
una técnica, hay dos índices distintos. Uno que agrupa las pistas por técnicas, temas o
instrumentos, y el otro te ofrece una forma de ir examinando cada pista de audio por
separado.
Las notas referentes a cada pista de CD por separado se organizan mediante la división entre
instrumentos primarios y secundarios que se ofrece en el libro. Esto te permitirá encontrar
comentarios referentes a instrumentos concretos de manera más sencilla. La categoría de
“Arreglos” hará referencia a cierta variedad de elementos musicales, como frases de
respuesta, cambios de tonalidad, cambios de tempo, etc… Se usarán las abreviaturas Izq –
Dcha – Cntr para la posición estéreo cuando sea necesario.
Nota: Recuerda que en la mayoría de estas pistas habría una pista de voz (posiblemente coros)
sobre ella. Ten cuidado de dejar espacio para ella. Si la versión instrumental de unos arreglos
se hace demasiado interesante, puedes tener problemas para que la voz encaje bien en ellos.
El asunto no es solamente cuántos instrumento están sonando sino “cuánto están tocando”
(es decir, cantidad de notas, si llaman la atención, etc…)
Algunas de estas canciones aparecen en diferentes versiones, para que compruebes cómo
varias decisiones sobre los arreglos y la mezcla pueden dar como resultado versiones distintas
del mismo material.
PISTA 1
Guitarra: El riff se escucha primero en la guitarra 1 (Izqda), luego se añade la guitarra 2 (Dcha).
Las guitarras 1 y 2 tocan el riff y los acordes con ligeras variaciones rítmicas. En la secuencia
del estribillo, la guitarra 1 mantiene los acordes, la guitarra 2 toca más en la segunda mitad del
compás. El estribillo finaliza sin acordes; en lugar de eso, la guitarras tocan una melodía de
notas sencillas descendente. Esta textura más dispersa contrasta con lo que ha venido antes y
refresca el sonido de la guitarra para la re-entrada del riff.
Batería: El riff de la intro está apoyado por el bombo, retrasándose la entrada de la caja.
Bajo: Fíjate cómo la entrada del bajo se retrasa hasta después de la entrada de la segunda
guitarra.
Secundario: El estribillo está decorado por una melodía de sintetizador aguda que proporciona
una conmovedora parte melódica en contraste con los acordes de guitarra, que son más
estáticos.
156
PISTA 2
Guitarra: Las posturas de guitarra usadas durante la primera parte de la estrofa no son las
mismas siempre, lo cual crea una armonía más rica. La guitarra 2 (Dcha) toca acordes secos y
bruscos en contraste con la guitarra 1, con su ritmo continuo. Las posturas de acordes de la
guitarra 2 tienen un tono más agudo en la parte final.
Percusión; En la sección del estribillo el ritmo de batería se ve engrosado por palmas y una
pandereta a ritmo de corcheas.
Secundario: Los saxofones aportan notas largas y mantenidas, y breves acordes acentuados.
PISTA 3
Arreglos: Esta es la primera pista que vas a escuchar con dos arreglos distintos. Esto es el
puente de una canción. Aquí lo puedes oír con guitarras y sección rítmica.
PISTA 4
Arreglos: Este es un arreglo diferente del mismo puente de la Pista 3. En él se prescinde de las
guitarras. La armonía la crean ahora otros instrumentos.
Teclado: Fíjate en el contraste entre el sonido brillante del clavicordio (Izqda) y la figura del
sintetizador grueso (Dcha). La figura del clavicordio es estática, no son acordes reales que se
muevan, y esto incrementa la tensión.
PISTA 5
Arreglos: Esta pista presenta frases con respuesta, y un doble final, en el que la mayoría de
instrumentos se detienen en un acorde en un tiempo de negra, dejando que uno siga hasta
desaparecer.
Guitarra: Los acordes de guitarra (Dcha) en el estribillo tienen silencios, de manera que no
tocan los acordes de manera continua como el piano.
Teclado: El piano (Izqda) responde a la frase de saxo / guitarra en la estrofa, y aporta acordes a
tiempo de corchea en staccato en el estribillo.
157
Percusión: Se usan las congas con la batería y las palmas para dar más intensidad a los golpes
de la caja en el estribillo.
Secundario: Las notas graves y mantenidas del saxofón (Izqda) contrastan con el piano agudo
en staccato; el saxo también se dobla con la guitarra en el riff. Un efecto de secuenciador se
crea con un sonido de caja de música disparado por un arpegiador aleatorio. Esto proporciona
una coda (“outro”) con un único sonido.
PISTA 6
Arreglos: Esta pieza está en la tonalidad de Do# Menor y los acordes que aparecen en este
fragmento son Si Mayor, Sol# Menor y Do# Menor. La guitarra acústica 1 (Izqda) tiene una
cejilla sobre el cuarto traste y toca con las posturas de cuerdas al aire de Sol, Mi menor y La
menor. La guitarra acústica 2 (Dcha) está bajada medio tono (D#G#C#F#A#D#) y toca con las
posturas de acordes con cuerdas al aire de Do, La menor y Re menor. Esto da mayor sonoridad
a los acordes. Como no hay percusión, el ritmo nace de los rasgueos de guitarra.
Secundario: La flauta / flauta dulce añade una parte adicional, primero como una sencilla
melodía, luego como una armonía de tres voces.
PISTA 7
Arreglos: Esta pista la vamos a oír aquí en una mezcla sin reverb (“seca”). Presenta tres
secciones breves. La primera es a un tempo rápido y dominada por la guitarra. La segunda cae
a la mitad de tempo, y luego el sonido más lleno se reserva para la tercera sección de coda /
“outro”. La armonía se ve intensamente coloreada por inversiones de acordes, especialmente
en los dos compases antes del enlace de solo de bandoneón.
Guitarra: La guitarra 1 (Izqda) toca un riff de ocho notas, la guitarra 2 (Dcha) toca acordes
cortantes en los tiempos de negra 2 y 4.
Teclado: Piano / Caja de música (Dcha) aparece en la segunda sección, haciendo acordes a
tiempo. El bandoneón (Izqda) enlaza con la sección final proporcionando acordes “granulosos”.
Bajo: La parte del bajo tiene eco añadido y se toca con púa en registros medios. Se dobla con
un contrabajo.
Batería: Esta pista no usa un patrón de batería convencional. El charles mantiene el ritmo, el
bombo hace la mayor parte del trabajo, y la caja suena ocasionalmente en la “outro”.
Percusión: Los timbales de orquesta añaden dramatismo, junto con campanas de trineo,
pandereta, y campanillas al viento.
158
PISTA 8
Arreglos: Aquí volvemos a oir la pista 7, ahora con reverb (“húmeda”). Fíjate en la diferencia
de espacialidad en la mezcla.
PISTA 9
Arreglos: Este arreglo sólo con guitarras lo escucharemos sin ellas en la pista 10. Esto te dará la
oportunidad de ver cómo unos arreglos pueden transmitir la misma progresión de acordes de
muchas maneras distintas.
PISTA 10
Arreglos: Esta versión de la pista 9 prescinde de las guitarras. Otros instrumentos articulan la
progresión de acordes. Muestra cómo la misma progresión se puede presentar de muchas
maneras. Fíjate en la bajada de tempo (rallentando) al final, y la mezcla entre sonidos
mantenidos y sonidos “cortantes”.
Secundario: Hay un banjo (Dcha), cuyo sonido va muy bien con el clavicordio. La trompeta
(Izqda) toca una frase melódica repetitiva (y una conclusión humorística), Los vientos / madera
agudos tocan una línea ascendente. Hay una línea de solo de violín grave y violonchelo (Dcha).
PISTA 11
Arreglos: En esta pista unos arreglos de estrofa muy “vacíos” contrastan con un estribillo más
alegre. Esta primera versión presenta guitarras en la sección rítmica.
Guitarra: La guitarra 1 (Dcha) toca acordes abiertos estándar. La guitarra 2 usa una cejilla en el
séptimo traste.
PISTA 12
Arreglos: En esta versión de la pista 11, las guitarras se sustituyen por otros instrumentos,
excepto la guitarra 1, que aparece sólo en una señal de reverb (“húmeda”) para equilibrar el
órgano.
Teclado: El órgano (Dcha) da color a la estrofa, con acordes a tiempo de negras del piano
(Dcha) en el estribillo. El vibráfono (Izqda) y el piano eléctrico (Izqda) entran añadiendo
acordes en la segunda mitad de la estrofa.
159
Bajo: Un bajo eléctrico con eco y tocado con púa tiene un papel activo, tocando arpegios
agudos, lo cual no es la función habitual del bajo. Regresa a su papel habitual en el estribillo,
tocando profundas notas raíz de los acordes.
Secundario: El violonchelo (Izqda) entra para introducir la segunda mitad de la estrofa. Una
pequeña sección de cuerdas toca acordes mantenidos en el estribillo (Izqda).
PISTA 13
Arreglos: Esta pista presenta frases de respuesta, y una transición de 12/8 con su característico
“swing” a un 4/4 estándar en el enlace. La sección a 4/4 suena como si fuese más lenta, pero el
pulso de la música se mantiene constante.
Guitarra: Hay una guitarra que toca una figura estándar de Rock And Roll Shuffle, otra eléctrica
tocando notas graves, y una acústica que toca los acordes.
Batería: Esta pista no tiene un ritmo estándar contínuo. En lugar de ello, fíjate cómo se usan
los timbales para llevar la mayor parte del ritmo hasta que aparece el postergado redoble de la
caja.
Percusión: Pandereta durante las secciones principales. Los timbales de orquesta hacen una
aparición dramática en el enlace.
Secundario: El glockenspiel añade algunas chispas agudas (Dcha). El saxofón (Dcha) en octavas
proporcionan rellenos. Metales, flauta y vientos tocan una frase melódica en el enlace.
PISTA 14
Teclado: El clavicordio toca acordes, el piano proporciona notas graves, que se intensifican con
las notas graves del órgano (Izqda).
Percusión: Triángulo.
Secundario: Las flautas proporcionan una melodía aguda sobre un cuarteto de cuerda (Dcha),
que lleva los acordes. Los metales se oyen hacia el final. También aparece una caja de música.
160
PISTA 15
Arreglos: Estos incluyen una nota estática que suena como un telégrafo durante el estribillo, la
cual crea tensión sobre los acordes. También tiene una progresión de acordes en la que el bajo
tiene una doble función.
Bajo: Mínima aparición en la estrofa. En el estribillo toca notas “pedal” firme la primera vez,
aunque luego pasa a las notas raíz de los acordes. Escucha el contraste.
Secundario: Violonchelo (Izqda) que aporta notas graves y largas de sonido muy rico, con
cuerdas (Dcha).
PISTA 16
Arreglos: Esta pista ilustra el movimiento opuesto – las notas graves del piano ascienden y las
notas agudas descienden. Fíjate en el cambio a un registro más agudo al final.
Bajo: Eléctrico, doblado por un contrabajo, tocando un ritmo constante en notas raíz de los
acordes.
Secundario: Sonidos combinados de caja de música y arpa (Dcha) que proporcionan una frase
de respuesta tras el piano. Las cuerdas (Dcha) proporcionan largos acordes graves.
PISTA 17
Arreglos: Esta pista tiene un ejemplo de “falsa intro”, con instrumentos cuyos timbres
proporcionan gran contraste. Aparecen inversiones de acordes en el pasaje descendente.
Teclado: El piano añade algunas notas de bajo. El órgano proporciona un colchón apagado,
junto con un clavicordio (Dcha) y un vibráfono (Dcha).
161
PISTA 19
Arreglos: Esta versión del mismo tema de la pista 18 prescinde de las guitarras y hace arreglos
para otros instrumentos.
PISTA 20
Arreglos: Esta pista presenta armónicos de guitarra.
Guitarra: Guitarras una y dos, armónicos de guitarra. Guitarra con efecto de trémolo en el
centro.
Percusión: Pandereta.
PISTA 21
Arreglos: Estos son unos arreglos estilo balada soul de los 60, homenaje a Marv Tarplin
(guitarrista de Smokey Robinson & The Miracles), intro y estrofa.
Guitarra: Tres partes de guitarra aparecen en la intro. La guitarra 3, una eléctrica con tonos
enmudecidos que toca una melodía. Guitarra 1, acústica rasgueada con cejilla. Guitarra 2,
eléctrica rasgueada.
PISTA 22
Arreglos: Esta pista es un estribillo para la pista anterior. Los arreglos son más “escasos” (hay
menor presencia de instrumentos) en el enlace del estribillo con la siguiente estrofa.
162
Secundario: Rellenos de trompeta en el estribillo. Melodía de cuerdas sintetizadas.
PISTA 23
Arreglos: Esta pista ilustra cómo se puede doblar un riff para una canción de Hard Rock.
Guitarra: La guitarra 1 está mezclada en estéreo (Izqda y Dcha). La guitarra 2 (Dcha) entra, tras
un riff completo, una octava por encima de la guitarra 1. Finalmente, la guitarra 3 dobla el riff
dos octavas por encima cuando el riff se transpone a un tono más alto.
PISTA 24
Arreglos: Esta pista reproduce el riff de la pista 23 pero proporciona dos formas de armonizar
el riff.
Guitarras: Las guitarras 1 (Izqda) y 2 (Dcha) tocan el riff original. La guitarra 3 (Izqda) toca un
intervalo de tercera por encima, y la guitarra 4 (Dcha) entra un intervalo de sexta por encima.
PISTA 25
Arreglos: Este es un ejemplo de arreglos “máximos”. La estructura musical básica se oye
primero en las guitarras y sección rítmica solamente.
Guitarras: La guitarra 1 es una guitarra prominente que toca notas graves primero y después
acordes. La guitarra 2 es acústica.
Percusión: Pandereta.
PISTA 26
Arreglos: Aquí escuchamos el mismo tema de la pista 25 en un estilo orquestal más
exuberante.
Guitarra: La guitarra 1 es una guitarra prominente que toca notas graves primero y después
acordes. La guitarra 2 toca acordes cortantes y la guitarra 3 es una acústica rasgueada.
163
Secundario: Sonido de campana sintetizada (Izqda). Arpegios, melodías de cuerdas agudas al
centro y a la derecha.
PISTA 27
Arreglos: Esta pista está arreglada al estilo del Dylan de mediados de los 60. Sonido “Wild
Mercury”. El problema es que los instrumentos se agolpan en determinadas áreas de
frecuencias. Esta primera versión está en mono sin ajustes de ecualización. No es fácil
distinguir los distintos instrumentos.
Guitarra: Guitarra 1 con cejilla en el traste 12. Guitarra 2, eléctrica con cejilla en el traste 2.
Guitarra 3, eléctrica tocando arpegios con acordes abiertos (con cuerdas al aire).
PISTA 28
Arreglos: Aquí tienes la misma mezcla mono de la pista 27 usando la ecualización para
distinguir los instrumentos. Fíjate que el sonido es mucho más claro.
PISTA 29
Arreglos: Aquí tienes otra mezcla de la pista 27, con los mismos ajustes de ecualización de la
28 pero pasando a estéreo y quitando todas las guitarras de forma que la canción la llevan el
órgano y el piano eléctrico.
PISTA 30
Arreglos: Esta pista presenta el sonido característico de la marimba, tratada con eco.
Teclado: El brillante sonido del clavicordio contrasta con los suaves tonos de la marimba y las
trompas. Fíjate que ambos son bastante percusivos.
PISTA 31
Arreglos: La pista es una coda/solo de guitarra expandida basada en el sonido de Dire Straits.
Este primer arreglo es una mezcla sólo de guitarra que te da una idea de la progresión básica y
cómo sonaría sólo con guitarras y sección rítmica.
164
Guitarra: Guitarra solista tocada con los dedos. (Stratocaster con el selector entre las pastillas
del puente y central). Guitarra acústica rítmica. Guitarra eléctrica rítmica limpia (Dcha).
PISTA 32
Arreglos: Esta es una versión más prolongada de la pista 31. Escucha cómo crecen los arreglos
a medida que se añaden instrumentos y se desarrolla la parte de la batería, y especialmente la
dramática entrada del órgano con sonido de “iglesia”. La firma característica expresiva de este
órgano (lo sagrado, la religión, la fe, la eternidad…) arroja una luz diferente sobre el efecto de
la guitarra solista.
Percusión: Pandereta.
PISTA 33
Arreglos: Este es un arreglo de Hard-Rock basado en el sonido de la banda británica Free. Te
muestra cómo arreglar un riff para dejar espacios para la batería y la voz.
Guitarra: Dos guitarras tocando acordes basados en quinta en tonos graves. La guitarra 1
(Izqda) toca arpegios en la sección del estribillo.
Bajo: El bajo toca de manera más melódica y en un registro más agudo de lo habitual (una
marca característica de Andy Frasier, bajista de Free).
PISTA 34
Arreglos: Esta es la sección instrumental de guitarra para la canción de la pista anterior. Fíjate
cómo están organizados los arreglos para ir creciendo durante el solo, que se toca con el estilo
de “bendings” lentos de Paul Kossoff.
Guitarra: Sonido de guitarra solista de la pastilla delantera de una Les Paul. Fíjate que se le
añade más reverb a las notas más agudas para darles “más cuerpo”.
Batería: La batería pasa de un uso parcial del conjunto de batería al conjunto total. Se usa el
cencerro.
PISTA 35
Arreglos: Esta pista presenta unos arreglos mínimos tipo “folk-rock”, empezando sólo con
guitarra acústica y bongos.
165
Guitarra: Dos guitarras acústicas, con cejilla. Escucha las variaciones en los patrones de
rasgueo de ambas guitarras. La guitarra 3 hace rellenos con wah-wah con notas graves
descendentes al final de cada estrofa.
Teclado: Después de cierto tiempo entra el armonio, con acordes largos. No tienen valor
rítmico, en contraste con las guitarras rasgueadas.
PISTA 36
Arreglos: Al estilo tardío de la Motown / Soul.
PISTA 37
Arreglos: Esta pista presenta dos guitarras, una con acordes muy largos, una rasgueada, en
una balada estilo pop.
Guitarra: Guitarra 1, acústica rasgueada. Guitarra 2, acordes largos. Ambas con cejilla.
Batería: Bombo, charles y borde de la caja. La caja se reserva para hacer despegar la canción
en la segunda estrofa.
Percusión: Pandereta.
PISTA 38
Arreglos: Este arreglo de rock “indie” presenta tres guitarras en una intro con acordes muy
acentuados.
Teclado: Sintetizador con phaser añade un sonido prolongado a las guitarras (que suenan más
entrecortadas).
Percusión: Pandereta.
166
PISTA 39
Arreglos: Esta pista tiene como centro de atención una guitarra estéreo, el efecto de eco,
armónicos y una afinación alterada. Fíjate cómo destacan los armónicos al final del estribillo
antes del regreso a la estrofa.
Guitarra: La guitarra 1 es una eléctrica limpia con una afinación alterada. Toca los armónicos
con eco en la intro (Izqda). Suena con phaser y eco a la derecha, como una guitarra estéreo. La
guitarra 2, también eléctrica, toca lentos “bendings” con distorsión.
Bajo: El bajo se ajusta con firmeza al patrón del bombo. Deja muchos espacios.
Batería: El ritmo interactúa con el riff, ya que la caja entra en un espacio. Fíjate en el “flam”
(golpe con ambas baquetas ligeramente espaciados) al final del estribillo en el redoble.
PISTA 40
Arreglos: Esta es una canción con un riff de guitarra lento. Inicialmente, las guitarras aparecen
sólo durante unos cuantos tiempos de negra, pero después tienen un papel más importante.
Cualquiera de los dos enfoques podría usarse para la mezcla.
Guitarra: Las guitarras tocan un riff de acordes acentuados, siendo una de ellas una guitarra de
12 cuerdas (Dcha) y la otra una distorsionada (Izqda). La guitarra 3 toca rellenos con eco con
las cuerdas enmudecidas en la estrofa, prominentes y a un tono más agudo.
PISTA 41
Arreglos: Esta es una pista con múltiples guitarras, y una intro de sólo guitarra.
167
PISTA 42
Arreglos: Esta pista tiene una extraña intro con una nota de guitarra reproducida a la inversa.
La estrofa se construye sobre un riff ligeramente tenso. El estribillo usa arpegio y expande su
feeling.
Guitarra: La guitarra 1 proporciona los acordes. Cejilla en el tercer traste (Dcha). Guitarra 2,
también con cejilla en el traste 3 (Izqda), tocando de manera mínima en la estrofa con suave
uso de la palanca y armónicos, luego arpegia los acordes en el estribillo. La guitarra 3 toca
rellenos solistas con wah-wah reproducidos a la inversa.
PISTA 43
Arreglos: Esta pista presenta una guitarra de cuerdas de nylon.
Secundario: Cuerdas sintetizadas para acordes muy largos. Toca un pasaje de escala
descendente.
PISTA 44
Arreglos: Este ejemplo de textura de guitarra de rock “indie” se presenta en tres formas. Esta
primera versión tiene una guitarra y un órgano para llevar la armonía.
Guitarra: Una guitarra (la guitarra 3) toca acordes con una cejilla en posición muy aguda.
PISTA 45
Arreglos: Esta es la segunda versión de la pista 44, sin el órgano ni la guitarra 3, pero con dos
guitarras nuevas.
Guitarra: Las guitarras 1 y 2 tocan un solo “gemelo” en armonías que expande la imagen
estéreo.
168
PISTA 46
Arreglos: Esta es la tercera versión de la pista 44, con todos los instrumentos juntos. Las pistas
44-46 te pueden haber enseñado cómo unos sutiles cambios de instrumentación cambian la
textura y la preeminencia de ciertas ideas.
PISTA 47
Arreglos: Esta pista presenta un “puente” que lleva a una estrofa. Una parte de cuerdas de
sonido grave “empantana” el sonido, reforzando en exceso el saxofón y la guitarra 2
distorsionada. Escucha el momento en que desaparece la parte de las cuerdas y la mezcla
resulta de repente más clara. La parte se quita a mitad de la secuencia de la estrofa en el
minuto 0:24. Durante el estribillo los primeros cuatro compases tienen cuerdas y saxo, y no
aparecen en los siguientes cuatro compases, y el saxo vuelve para la tercera y cuarta vez.
Teclado: Piano Rock And Roll en corcheas en la estrofa (Dcha). Piano eléctrico.
PISTA 48
Arreglos: Aquí tienes un interludio instrumental poco convencional de múltiples guitarras, casi
pero no totalmente en frases paralelas, enfatizando el carácter de la guitarra eléctrica.
También es un ejemplo de armonía implícita. Esta primera mezcla incluye acordes de guitarra.
PISTA 49
Arreglos: Esta segunda mezcla de la pista 48 omite las partes de guitarra rítmica. Esto crea una
mezcla más despejada, hace que destaquen más las guitarras solistas, y permite que las
guitarras solistas sugieran los acordes a partir de sus melodías individuales.
PISTA 50
Arreglos: Aquí tienes un interludio orquestal para una balada acústica dominada (en otras
secciones) por la guitarra acústica. Dos acordes no relacionados entre sí se unen en una escala
ascendente de bajo. El cambio abrupto en la entrada y salida de este puente no es sólo en la
dinámica, sino en el timbre. Esta es una variación poco ortodoxa de la estrategia de los
arreglos con contraste dinámico descrita en la sección 2.
169
Guitarra: Dos guitarras acústicas (Izqda y Dcha), una de ellas con cejilla en el tercer traste.
Teclado: Órgano.
Bajo: Bajo eléctrico, más sonido de contrabajo (con toques más agudos).
170
GUÍA AL CD
Esta segunda guía a los contenidos del CD hace referencia a los números de las pistas del CD
en las que se usa una determinada técnica explicada en el libro.
TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN
MEZCLA
Mezclas contrastadas 3-4, 11-12, 18-19, 23-24, 25-26, 27-28-29, 31-32, 44-45-46, 47, 48-49.
Reverb 8, 34.
No reverb 7.
Mezcla mono 27-28.
Mezcla estéreo desde mono 29.
Ecualización 27-28.
ARREGLOS
171
Sin guitarras: 4, 10, 12,19, 29.
Cambio de tiempo: 7-8, 13.
Rallentando 10.
GUITARRA
EFECTOS
TECLADOS
BAJO
172
Doblando a la guitarra 23-24.
Ajustándose a la batería 3, 39, 42.
Entrada retrasada 41.
Agudo 33, 40.
Sincopado 36.
Con púa 7-8, 12.
Contrabajo 7-8, 17, 18, 20.
BATERÍA Y PERCUSIÓN
INSTRUMENTOS SECUNDARIOS
173
Banjo 10, 17.
Golpe orquestal 50.
Campanas Tubulares 1.
174