Ir al contenido

El desnudo en la Antigua Grecia

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Torso del tipo de Afrodita de Cnido, de Praxiteles. Museo del Louvre. Copia romana de la época imperial, mármol, siglo I d. C. Original: 364-361 a. C., mármol pintado en el original.

El desnudo es un motivo constante en la antigua Grecia para los escultores y pintores. La cerámica griega pintada presenta multitud de cuerpos desnudos. Este motivo ocupa así una parte importante de las representaciones figurativas que nos han llegado de este período, principalmente en las pinturas y esculturas y cerámica. Su estudio es parte de la historia antropológica, estética, social y religiosa del antiguo mundo griego.

La representación del cuerpo desnudo se renovó constantemente a lo largo de este largo período, desde el siglo VIII a. C. hasta el período geométrico, luego hasta la Época Arcaica, la Grecia clásica y el período helenístico hasta el siglo I. Este código artístico se ha transmitido mucho más allá en el espacio y el tiempo: en Egipto, Asia Menor y hasta el Gandhara helenístico, luego al mundo romano en el período imperial.

Las figuras griegas de desnudo adoptan muchas formas dependiendo de las prácticas artísticas (por ejemplo, la escultura griega en piedra o bronce, la cerámica) y de los objetos y su función (por ejemplo, esculturas de tamaño humano en espacios públicos/vasos de vino para banquetes, depositados en tumbas).

Se trata de representaciones asociadas a objetos particulares, cuyo uso es significativo de hechos culturales y sociales; pero en la vida cotidiana, en la vida real, excepto en los entrenamientos deportivos, los griegos estaban vestidos. «Desnudo» se refiere a la representación del cuerpo humano en un estado de desnudez, y en cualquier estado que aluda a su posible desnudez, aunque no esté exactamente representado. Estas representaciones del cuerpo en un estado de más o menos desnudez total son tratadas de manera muy diferente dependiendo de si la figura es ideal u horrible. Los griegos emplean así dos códigos: el desnudo ideal, que hace referencia a la autonomía y la excelencia, tanto física como psíquica, de los griegos, sus héroes y sus dioses, y el desnudo horrendo, indicativo de una devaluación social (obreros, artesanos, esclavos...), física (los «enanos» asimilados a niños y los pigmeos más o menos míticos) o psíquica (el dios Príapo, los sátiros) cuya horripilancia hace reír a la gente. El desnudo aparece por primera vez en las estatuas de hombres (el kuros), símbolos de la autonomía, el arte griego que privilegia al hombre musculoso y fuerte que constituye la «belleza ideal». La historia de las representaciones del cuerpo femenino, más o menos desnudo y a veces desnudo, es más matizada, dependiendo de las figuras representadas y de la función de estas representaciones; el naturalismo idealizado para la primera estatua de culto a la diosa Afrodita, en el siglo IV a. C., forma parte del movimiento de ideas que caracteriza a la época.

Desde la antigüedad, la permanencia de este motivo, el desnudo, ha sido uno de los elementos centrales de la cultura occidental.

El desnudo en la antigua Grecia y la cultura occidental

[editar]

La fórmula, fijada en 1956 por el historiador de arte Kenneth Clark,[1]​ es en sí misma «demasiado simplista»: «El desnudo es una forma de arte inventada por los griegos en el siglo V a. C., al igual que la ópera fue inventada en Italia en el siglo XVII». Esta conclusión, obviamente demasiado simplista, tiene el mérito, sin embargo, de enfatizar que el desnudo no es un sujeto [una persona desnuda] sino una forma de arte. Esta «forma de arte», este tipo de representación figurativa, se estudia con gran detalle por los medios disponibles en la historia del arte, pero también en la historia cultural y social actual. El desnudo, como forma de arte, apareció, en lo que respecta a Grecia, en el siglo VIII a. C. en formas bastante similares a las de otras culturas antiguas, en pequeño número y de tamaño modesto. Sin embargo, desde el viejo al nuevo siglo la sociedad griega se transformó y el desnudo apareció en un número mucho mayor, a veces alcanzando el tamaño humano o incluso mayor, y a menudo apareciendo como una forma aislada o como un conjunto autónomo, en un vaso cerámico o en un monumento. Durante este período, para los atenienses, la sociedad pasó de un poder dominado por la aristocracia a un régimen democrático, luego a una forma de populismo y finalmente a una oligarquía. Durante este largo período, la representación del cuerpo, al igual que los cánones ya no son los mismos, la función del desnudo ha cambiado totalmente. El resto de Grecia y la Magna Grecia también están atravesando una historia compleja. Al principio de esta serie de mutaciones, en el siglo pasado, con la aparición de nuevos aristócratas apareció una forma de desnudo monumental, estirado hacia adelante, frontal, el kuros, en las islas de Naxos, Samos y Argos, cerca o en santuarios religiosos. Esto precede, con mucho, a la institución de la desnudez deportiva [nota 1][2]​ quizás a finales de siglo, poco antes de las reformas de Clístenes, en Atenas- para los efebos (jóvenes) cuyas familias les permiten seguir las efemérides de 18 a 20 años, en el demo de la que dependen. La imagen del efebo suspendido en su movimiento, con el gradual abandono del frontal, se estableció en esa época, antes del 480 a. C., en forma de estatuas con fines conmemorativos y como adornos en banquetes, en vasos y copas de vino. Originalmente banquetes rituales, luego se convirtieron en banquetes festivos. A finales del siglo V a. C., la Guerra del Peloponeso generó un nuevo tipo de desnudo y nuevos encargos monumentales, cada vez más privados y ostentosos, se orientaron hacia fines más claramente decorativos.

El arte en el mundo romano, luego el arte del Renacimiento italiano[nota 2][3]​ cada vez en un contexto totalmente diferente y con diferentes producciones artísticas. No fue hasta el contacto directo con valores artísticos radicalmente diferentes [4]​ que el desnudo griego antiguo dejó de ser reconocido como la referencia principal por los artistas en el siglo XX, y con el cuestionamiento de la categoría de «belleza» por el arte moderno.

¿Quién puede ser representado desnudo? Visión general

[editar]

A diario, en la realidad y no en su representación, los griegos se vestían, excepto para el entrenamiento deportivo. Normalmente llevaban una túnica: el quitón, y según las épocas y géneros, según la estación también: el peplos, el himatión, la clámide, etc., y un traje militar más o menos cobertor, según si eran hoplitas, gimnastas, peltastas, hippeis (jinetes), o si pertenecían a un ejército local, como el ejército ateniense, el espartano o el macedonio más tarde.

Lista

[editar]

En la Antigua Grecia el desnudo solo se aplicaba a ciertas figuras, con algunas excepciones:

Aparte de estas pocas categorías, las imágenes muestran cuerpos vestidos según las costumbres griegas: quitón, himatión, clámide (hombres y mujeres), peplo (mujeres). Estas ropas cubren el cuerpo en parte. Se superponen según las circunstancias. Otros elementos pueden cubrir el cuerpo para actividades especializadas, como las de los soldados: jinetes, hoplitas, gimnastas, peltastas y posteriormente, soldados del ejército macedonio. La acción, el gesto, la pose, la naturaleza de la ropa puede llevar a su desnudez parcial (véase Indumentaria en la Antigua Grecia).

¿Cómo identificar un desnudo? Cuando el desnudo representaba a un ser humano, un vencedor deportivo, un fallecido u otro, su nombre podía ser mencionado. Los dioses y deidades secundarias solían ser identificables por un atributo o un signo reconocible que era específico de ellos. La mitología alude a ellos, normalmente en los relatos que tenemos, pero no se conservan todos los relatos mitológicos. Cuando solo queda un fragmento sin ningún atributo o signo reconocible, a veces es posible comparar el personaje y su postura con figuras similares, que serían reconocibles de una manera u otra. Muchas de estas estatuas o cerámicas fragmentarias, separadas de su contexto, siguen siendo enigmas.

¿Dónde?

[editar]

El desnudo apareció en la Antigua Grecia en el siglo VIII a. C., en forma de estatuas o estatuillas [nota 4][5]​ asociadas al culto (las estatuas o estatuillas de Afrodita en particular), como exvotos al abrigo de un santuario, al aire libre frente a grandes santuarios.[nota 5][6][7]​ Las estatuas también se colocaban después en el espacio público, a veces en el ágora de ciudades importantes. Pero también, la cerámica decorada, colocada en las tumbas, contiene desde los primeros tiempos escenas que representan figuras desnudas. Todos estos signos externos de riqueza mostraban que la persona que había ordenado y pagado la estatua era un ciudadano rico.[nota 6]​ (a veces la estatua había sido costeada por todos los ciudadanos). A finales de la época clásica, estos caros objetos formaban parte de la decoración de los vastos hogares de los evergetas, que buscaban el reconocimiento de su papel en la vida política.[8]​ Las ciudades y las casas lujosas se llenaron entonces de estatuas y bellos objetos hechos por escultores y ceramistas griegos, cuyos productos se vendían en toda la cuenca del Mediterráneo. Esculturas, pinturas y cerámicas se convirtieron en signos de éxito y riqueza. Contribuyeron a la decoración de las ciudades más poderosas a principios del período clásico, a la decoración de las residencias más lujosas a finales del mismo período y al período helenístico.

Tres tipos de desnudos griegos célebres

[editar]
  • Los dioses griegos están representados en varias formas, no necesariamente figurativas. Son estas estatuas y estatuillas las que se les ofrecían en los templos. Cuando tienen una forma figurativa es con cuerpos «humanos», que se representan. Porque el cuerpo humano en su estado más hermoso, joven y perfecto puede evocar valores divinos.[9]​ Las imágenes de culto de este tipo constituyen una prestigiosa ofrenda a cada dios en particular. Estas imágenes que se ofrecían a los dioses por su belleza eran regalos que se hacían para complacerlos, siendo las ofrendas obligatorias, porque los poderes de los dioses eran tales y tan impredecibles que puodían presentar una amenaza verdaderamente aterradora. En efecto, tal y como lo expresa Jean-Pierre Vernant en una simple fórmula: «Los dioses griegos son poderes, no personas».[nota 7]​ Jean-Pierre Vernant, tomando el ejemplo de Zeus, evoca así los aspectos que este puede tomar («Zeus diferentes») y sus múltiples manifestaciones. (pp. 103-130) de La société des dieux, una referencia importante. No reside en la imagen que se le ofrece, aunque esta pueda servir de intermediaria o servir para atraerlo. Tanto en la ciudad como en el campo, el santuario, lugar de comunicación con el dios, le pertenece. Es un espacio delimitado (témenos); el Ágora de Atenas es un témenos. Los griegos entraban en la casa del dios cruzando un parque (el alsos), a veces un jardín, en cualquier caso un espacio circunscrito, botánicamente definido. Tenía, al menos, un altar al aire libre para los sacrificios. El templo protege la estatua, que por lo tanto no es necesariamente figurativa. Los griegos designan las estatuas no figurativas como breitas y xoanon.[10]​ Han desparecido todos. El templo (naos) es una ofrenda al dios, contiene otras ofrendas: estatuas, estatuillas, tejidos. El templo no es, con pocas excepciones, un lugar de culto. La estatua así hecha para deleitar al dios, no puede ser el dios. Algunos dioses son representados desnudos: Apolo, muy a menudo, Poseidón, más raramente.

En la época clásica las diosas son representadas vestidas, revelando al mismo tiempo su perfecta belleza, con excepción de la Afrodita de Cnido (en el siglo IV a. C.),[nota 8]​ desnuda, tranquila, «segura de su invulnerabilidad así como de su temible poder: la desnudez que debilita a los mortales aumenta, por el contrario, el poder de la diosa del amor».[11]​ Con esta excepción, es a través del juego de los medios de representación de los paños, más o menos fluidos, «mojados» o «transparentes», que se manifiesta la belleza de otras deidades femeninas, heroínas y mujeres insólitas, como las heteras, estas últimas participan en los placeres de los banquetes.

  • El cuerpo desnudo de los héroes y atletas evoca el cuerpo idealmente bello de la élite de la Antigua Grecia, siendo su desnudez un signo de distinción reservado a los ciudadanos de pleno derecho. «La desnudez así mostrada “encarna” la virilidad, la representación tiene entonces un significado ritual».[12]​ Las cerámicas que representan a los jóvenes atletas y las escenas de banquetes evocan la vida de estas élites, su felicidad y sus placeres. Se ha conservado en las tumbas. Además, siempre había vasos colocados en las tumbas que representan escenas de los grandes textos de la cultura griega. Los héroes están muy a menudo desnudos, pero las heroínas siempre están vestidas, aunque su estado emocional o su felicidad se refleja en posturas que revelan la belleza de sus cuerpos. Muchas de las escenas de los vasos se refieren a pinturas murales, entonces famosas y actualmente no conservadas.
  • La estatua del kuros («joven» en griego) es un desnudo poderoso y sonriente, dirigido hacia adelante (frontal), y de un tamaño que va desde el monumental (9 m) hasta la estatuilla (20 cm). «De hecho, [el desnudo] es un disfraz que pone al sujeto en un estado de surrealismo divino o heroico cuando se trata de figuras honradas o muertas».[13]​ Con el tiempo, los kuroi permitieron representar cada vez mejor la anatomía y el movimiento de la vida en estas figuras inmóviles. Los escultores competían entre sí por el prestigio de quienes encargaban estos kuroi. La belleza energética de estos espléndidos cuerpos desnudos es la gloria de tal familia, de tal ciudad. La mayoría de ellos se colocaban en una tumba o como ofrenda a un dios, en un santuario. No se parecen a los muertos ni a los atletas victoriosos. El kuros ofrecido por un atleta expresa lo que el dios le dio al ganador: vida, juventud, velocidad, fuerza, virilidad, belleza.[9]​ Puede estar dedicado a Apolo; este es el caso del monumental kuros de los naxios en Delos, de 9 m de altura. Después de que la «moda» de esculpir kurois desapareciera a principios del siglo V a. C., las estatuas conmemorativas evocaban la personalidad de un personaje muerto hacía mucho tiempo, que era la gloria de la ciudad y servía de modelo para sus ciudadanos. Se decía que tiene el cuerpo de un atleta desnudo y un tamaño mayor que el de la vida.[nota 9][14]

El cabello

[editar]

En el cuerpo, ya sea vestido o desnudo, el cabello en todas sus formas es objeto de cuidado, ya que está cargado de significado.[15]​ Es objeto de una codificación precisa, barba, pelo, pelusa del adolescente, vello púbico, en particular.

La barba es el signo distintivo del hombre libre, y en Atenas, del ciudadano. En Atenas, los esclavos y las mujeres considerados respectivamente como bienes y menores eternos, así como los metecos (extranjeros residentes) eran excluidos de la comunidad política, como en la mayoría de las polis (ciudades griegas): los esclavos no llevaban barba, ni los jóvenes. En este sentido, la depilación [16]​ mostrará las diferencias tan buscadas en la Antigua Grecia. La mujer más hermosa también será la más blanca,[17]​ una blancura que finalmente se reforzará con el albayalde. En la cerámica de figuras negras, el negro está reservado para los hombres, que pueden pasar su vida en el exterior, mientras que el blanco está reservado para las mujeres, que se mantienen en el interior.

Los hombres crecidos, sin pelo y sin barba eran objeto de burlas.[18]​ En Esparta, el soldado que no vuelve victorioso de la batalla se supone que muere allí; si volviera vivo se vería obligado a afeitarse la mitad de su barba. Era constantemente ridiculizado. Por otro lado, un héroe se distinguirá por su gruesa barba y su abundante cabello.[19]​ No estará recortado, pero puede estar trenzado. Apolo está a menudo dotado de este pelo deslumbrante, «nunca cortado» y «brillante».[20]​ Según la edad que se le diera en el momento del relato, «Apolo podía o no parecer barbudo, pero aún kuros, por lo tanto sin barba, tenía el pelo rizado». El cabello del hombre libre se nutría para el dios.[21]​ Se ofrecía, en particular, en el momento de la salida de la infancia, en el momento de la fiesta de las Apaturias. En el luto, las mujeres se arrancaban el pelo, los hombres se cortaban los mechones. Un mechón de pelo era un soporte para la memoria.[22]

Las primeras pelusas de los adolescentes, más tarde los de los hombres jóvenes, se representaban con un lujo, con un interés que no se encuentra en ninguna otra cultura.[23]​ La pelusa que hace que su piel sea tan suave, la pista para la transición de niño adolescente a joven adulto,[nota 10]​ complace a los erastés. Durante las Apaturias, después del sacrificio conocido como koureion, los jóvenes de alrededor de 16 años se cortaban el pelo (o solo un rizo) y se lo dedicaban a Artemisa.[24]

Para una mujer, el cabello abundante es un signo de seducción. Homero celebra las «hermosas trenzas», así como los «hermosos rizos». Esta masa de pelo puede desarrollarse en una metáfora: se podría decir que lleva «unas crines» como una yegua en cuanto se convierte en una mujer lasciva, cuya ropa se desliza y revela; una mujer de mito, de fantasía, una compañera. Por otro lado, a diario, una mujer peina su cabello en un moño, con redecillas, cecrífalos, con cintas para la cabeza (tenias), un cabello a menudo oculto por los tocados y velos (véase Indumentaria en la Antigua Grecia#Sombreros y tocados). De manera provocativa, Lisístrata, en su revuelta pacifista, camina con la cabeza descubierta.[25]​ En los epigramas amatorios, la evocación del cuerpo femenino se polariza primero, y a distancia, en el pelo, luego en los labios y los senos. El vello púbico es el último en ser mencionado. Se estiliza cuidadosamente en el cuerpo de los hombres, un signo de su actividad sexual adulta: los herma explican cómo llevarlo. Afrodita desnuda está completamente depilada. Cuando llega el momento de la boda, la chica levanta sus rizos en la parte superior de su cabeza.[26]

En cuanto a las diosas, su belleza deslumbra: es «luminosa», brilla, su cuerpo untado con aceite perfumado,[27]​ con una infinita suavidad. El cuerpo sexualmente ideal, para el griego antiguo, es un cuerpo joven: los cuerpos de hombres o mujeres jóvenes, idealizados (a menudo incluso hasta el punto infantil de estar próximo a ellos),[28]​ con una piel radiante, suave y lisa. Cabe señalar a este respecto que las estatuas de bronce se mantuvieron pulidas y brillantes: como la escultura es el regalo más hermoso que los hombres hacen a los dioses, deben ser «luminosas» y suaves al tacto.

La fuerza de las imágenes en la Antigua Grecia y el desnudo

[editar]

En esa época las imágenes eran mucho más raras que en la actualidad. Sus funciones era múltiples, pero se trata más de «una elaboración estética e ideológica que de un reflejo de la realidad».[29]​ los objetos que llevan imágenes, como los vasos cerámicos, o imágenes autónomas, como las estatuas, son regalos apreciados [nota 11][30]​ de los dioses y los muertos, y deben crear la relación de confianza mutua más duradera posible entre los vivos y los dioses, los vivos y los muertos. Porque la imagen está viva. En el santuario, la imagen del dios es tratada como si fuera el propio dios. Agalma, palabra que en la época de Pausanias significaba ‘estatua’, pero que tiene un significado más amplio en la Época Arcaica: es cualquier objeto que agrada a los dioses, que produce una relación, un efecto de thauma, de «presencia». Puede ser un xoanon, más o menos amorfo, incluso anicónico, esencialmente hecho de madera; otras formas pueden tener la mismo fuierza. En todos los casos «la representación muestra una ausencia». «La estatua juega entonces con la ambigüedad de la representación: visible por su material, por la evocación del dios, invisible por su naturaleza divina». «Como sustituto de la divinidad, permite que el dios ausente sea convocado para las necesidades del ritual». El ensayo de Gaëlle Deschodt desarrolla esta compleja relación que la figuración tiene con lo invisible en las escenas de sacrificio de los vasos griegos y en los relieves. En cuanto a las estatuas divinas antropomórficas, en la época clásica, son generalmente de tamaño sobrehumano.[31]​ Para los griegos, incluso para los héroes, los dioses escapan a las normas humanas; «tocan el techo de los templos» cuando se hacen sentir. Sus estatuas pueden ser monumentales como resultado, o al menos más grandes que el tamaño humano al final de la Época Arcaica.[32]​ Pero solo evocan la divinidad más o menos «presente» pero invisible.[nota 12][33][34]​ Por lo tanto, se establece una relación muy intensa con la imagen a través de la mirada. El ojo del observador «emite rayos de luz que corresponden a la luz que emana de los objetos». Y esta relación tiene la intensidad de la producida por el encuentro de dos cuerpos vivos, con los ojos del amante potencial, del participante en una guerra, del conciudadano en la ciudad. La imagen desafía, por lo tanto, a los seres o hechos presentes, ausentes físicamente pero que deben invitar a la exaltación de los dioses, a la imitación del héroe, para hacer revivir al ser humano (o a la escena) a través del pensamiento [34]​ para actuar, para orientarse, para dirigir su acción en el presente. Esta fuerte presencia activa de la imagen solicita acción: Platón, que tiene una visión de la belleza de un hombre como un dios, escribe que da lugar al deseo de «ofrecer sacrificios al amado como a la imagen de un dios y al propio dios»,[35]​ que no proporciona el origen de su cita.

Entre el siglo VI y el siglo V a. C., la estatua de los kuroi, de gran tamaño, se coloca en pie de igualdad con quien la mira, de frente, y el epigrama que la acompaña, como una voz, puede gritar de paso: «¡Mira qué hermosa soy!».[36]​ Estas imágenes de cuerpos jóvenes y hermosos son las mejores ofrendas a los dioses. Y la vista de estas ofrendas también vale la pena, a cambio, para aumentar el valor del daonante. Así, cuando la ciudad de Argos ofrece a Delfos las estatuas de Cleobis y Bitón, no solo es para revivir a estos jóvenes ejemplare,[nota 13]​ sino también para encarnar en sus cuerpos la excelencia corporal y ética de la propia ciudad de Argos. Compitiendo con todas las demás ciudades. También la imagen de estos cuerpos, la vida que los anima, ha tendido a competir con la naturaleza visible y medible para hacerlos más vivos, y para lograr la excelencia cada vez a los ojos de todos, que el honor sea para el que encargó la imagen y, más tarde, también para el que la realizó.[37]​ Las estatuas de las deidades son una ofrenda a los dioses, una forma de cumplir con lo que se les debe y de asegurar su generosidad en el futuro. El regalo a los dioses también puede expresar «puro homenaje a su perfección».[38]

Las imágenes autónomas son esencialmente esculturas, incluso estatuas de culto, funeraria y de naturaleza honorífica. Las imágenes también decoran los objetos, como en la cerámica. Se usan en las fiestas de los dioses, en los banquetes aristocráticos y en los ritos funerarios. A menudo la figura humana aparece desnuda, pero también con mayor frecuencia vestida, aunque la prenda puede resbalar, estar parcialmente pegada contra la piel o volverse casi transparente.

Del siglo VIII al siglo VI

[editar]

Período geométrico y arcaico temprano (fase orientalizante)

[editar]
Vaso monumental que señala la tumba de un hombre. Lamentación de mujeres y una procesión de carros y soldados de infantería. Museo Metropolitano de Arte.
Vaso monumental que señala la tumba de un hombre. Lamentación de mujeres y una procesión de carros y soldados de infantería. Museo Metropolitano de Arte.  
Id. detalle : Plañideras (desnudas).[nota 14]Pintor de Hirschfeld. Crátera ática, Altura 1,08, estilo geométrico, c. 750-735 a. C. Museo Metropolitano de Arte.
Id. detalle : Plañideras (desnudas).[nota 14]Pintor de Hirschfeld. Crátera ática, Altura 1,08, estilo geométrico, c. 750-735 a. C. Museo Metropolitano de Arte.  
Estatuilla de un hombre desnudo hasta la cintura,[nota 15]circa 750-725 a. C. Elemento de un caldero de bronce, Altura: 14,5 cm. Museo Arqueológico de Olimpia.
Estatuilla de un hombre desnudo hasta la cintura,[nota 15]circa 750-725 a. C. Elemento de un caldero de bronce, Altura: 14,5 cm. Museo Arqueológico de Olimpia.  
Ulises y sus compañeros cegando al cíclope. Cuello de un ánfora funeraria ática, estilo blanco y negro, c. 660. a. C. Museo Arqueológico de Eleusis.
Ulises y sus compañeros cegando al cíclope. Cuello de un ánfora funeraria ática, estilo blanco y negro, c. 660. a. C. Museo Arqueológico de Eleusis.  
Afrodita/Astarté (¿?). Terracota moldeada. La Canea, Creta (siglo VII a. C.) Altes Museum, Berlín.
Afrodita/Astarté (¿?). Terracota moldeada. La Canea, Creta (siglo VII a. C.) Altes Museum, Berlín.  
Estatuilla de un kuros con un cinturón de deportista. Bronce. Altura: 19,6 cm. Creta (¿?), 625-600 a. C. Museo Arqueológico de Delfos.[nota 16]
Estatuilla de un kuros con un cinturón de deportista. Bronce. Altura: 19,6 cm. Creta (¿?), 625-600 a. C. Museo Arqueológico de Delfos.[nota 16]​  

La representación de cuerpos humanos sin ropa suele aparecer, entre las decoraciones geométricas, en la cerámica funeraria de los primeros griegos, en la cerámica griega del siglo VII a. C. en estilo geométrico, después de un período puramente geométrico. Estas cerámicas se utilizaban como urnas cinerarias, para recoger las cenizas del difunto, o bien se depositaban con el difunto o se destruían parcialmente durante las ceremonias funerarias. La estilización de los cuerpos humanos, raramente desnudos, armoniza la figuración humana con la de los animales y los abundantes motivos geométricos. Esto es lo que sucede en el caso de los dolientes desnudos en un gran vaso funerario colocado sobre una tumba.[39]​ En estas escenas funerarias (ritos de próthesis, exposición del cuerpo con los dolientes, o ecforá, ‘cortejo fúnebre’) los griegos usaban curiosamente la figura desnuda para representar situaciones en las que, en realidad, la desnudez era impensable. Otro ejemplo nos lo da un fragmento de un vaso geométrico de la Magna Grecia que muestra una de las representaciones más antiguas de un naufragio. Los náufragos están desnudos, algunos nadan, otros flotan entre los peces y uno de ellos está siendo devorado por un tiburón.[40]​ Este fragmento fue colocado en una pira funeraria y todavía tiene rastros de él.

Entre las primeras tallas de piedra del siglo VII a. C. en Creta, la de una diosa en un templo está desnuda,[nota 17]​ la mano derecha descansando sobre sus pechos, la izquierda sobre su sexo [41][nota 18]​ siguiendo el modelo de la Astarté siria, que se encuentra en una estatuilla de La Canea del siglo VII a. C. En la estatuilla votiva la diosa indica/oculta su sexo con la mano. Una interpretación de Alain Pasquier [42]​ de la Afrodita de Cnido —tres siglos después— parece aplicarse aquí: «Afrodita se desnudaría, no solo para mostrar la perfecta belleza de su cuerpo, sino también para dar a su naturaleza de diosa del amor su más intenso poder, por su gesto ella indica con su mano la principal fuente de su soberanía». En cuanto a los héroes de la epopeya, representados esquemáticamente en un Vaso de Eleusis de alrededor de 675-650 a. C., son Odiseo[nota 19][nota 20]​ (en blanco) y sus compañeros cegando al Cíclope (caras blancas y negras), y están desnudos, quizás porque son figuras de las grandes epopeyas. La estatuilla votiva de un kuros, de 625-600, a. C., lo presenta desnudo de acuerdo a valores similares, como un regalo que agradará al dios. En el plano técnico muestra el interés de modelar a la cera perdida (antes de fundir el bronce, la estatuilla se modela en cera según la técnica del bronce a la cera perdida). Este trabajo de pequeño formato ha permitido renovar la imagen de la figura humana esculpida a escala humana en mármol, «anatómicamente más bella» que las anteriores, en este estilo laberíntico. Prefigura los grandes mármoles de Naxos, Delos y, más tarde, Argos del siglo VI a. C.[43]

Las estatuillas votivas, en las que aparecen los cuerpos de los personajes de alto rango, están desnudos y aparecen en forma estilizada en estatuillas de bronce, sosteniendo un caballo (un signo de riqueza) o guerreros con armas (otro signo de riqueza). Estos primeros desnudos griegos tallados datan del siglo VII a. C. Su estilización permite una representación que monta los elementos del cuerpo que tienen un nombre, entonces hablamos de un estilo pre-mimético porque no representamos lo que vemos sino lo que sabemos nombrar. Los primeros kouroi, estatuas funerarias o votivas de jóvenes desnudos (representaciones convencionales de un joven típico, para el difunto o como ofrenda, atestiguadas desde finales del siglo pasado),[44]​ reflejan valores aristocráticos. Su modo de representación se volvió gradualmente más y más mimético: tanto el broncista como el escultor de piedra se esforzaban por representar las formas visibles de sus cuerpos. Pero los kouroi de estilo arcaico (siglo VII-siglo VI a. C.) recuerdan las poses hieráticas egipcias u orientales que estos artesanos conocían, a través de las pequeñas estatuillas que circulaban en la cuenca del Mediterráneo, o por contacto directo con la escultura monumental de Egipto.

Época arcaica

[editar]
Kuros colosal del cabo Sunión. Mármol de Naxos. Altura 3,05 m.[45]​ Esculpido poco después del año 600 Museo Arqueológico Nacional de Atenas.
Kuros colosal del cabo Sunión. Mármol de Naxos. Altura 3,05 m.[45]​ Esculpido poco después del año 600 Museo Arqueológico Nacional de Atenas.  
«Cleobis y Bitón, estatuas dedicadas en el santuario de Apolo en Delfos por la polis de Argos, opción más verosímil que la de que son la representación de los Dioscuros.[46]​. Altura: 2,18 y 2,16 m., c. 590-580 a. C. Museo Arqueológico de Delfos.
«Cleobis y Bitón, estatuas dedicadas en el santuario de Apolo en Delfos por la polis de Argos, opción más verosímil que la de que son la representación de los Dioscuros.[46]​. Altura: 2,18 y 2,16 m., c. 590-580 a. C. Museo Arqueológico de Delfos.  
Kuros colosal de Samos. Altura: 4,75 m. Mármol, c. 570 a. C. Vathy, ciudad de la isla de Samos.[47]
Kuros colosal de Samos. Altura: 4,75 m. Mármol, c. 570 a. C. Vathy, ciudad de la isla de Samos.[47]​  
Kuros de bronce. Altura: 17 cm. Procedencia: Argos, c. 575-570 a. C. Museo del Louvre.
Kuros de bronce. Altura: 17 cm. Procedencia: Argos, c. 575-570 a. C. Museo del Louvre.  
Áyax el Grande transportando el cuerpo de Aquiles en el asa del Vaso François, crátera de volutas ática de figuras negras, 570-560 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Florencia.
Áyax el Grande transportando el cuerpo de Aquiles en el asa del Vaso François, crátera de volutas ática de figuras negras, 570-560 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Florencia.  
Escena de procesión ritual festiva. Bailarines desnudos, hombre joven y hombre maduro. Kílix ático de figuras negras c. 560 a. C. Altura: 16,2 cm. Museo del Louvre.
Escena de procesión ritual festiva. Bailarines desnudos, hombre joven y hombre maduro. Kílix ático de figuras negras c. 560 a. C. Altura: 16,2 cm. Museo del Louvre.  
Estatua funeraria de Aristodico. Altura: 1,96 m. Mármol, c. 510 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas.[48]
Estatua funeraria de Aristodico. Altura: 1,96 m. Mármol, c. 510 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas.[48]​  

Escultura

[editar]

El kuros, la imagen ideal del hombre en la Grecia aristocrática de la Época Arcaica, puede tener tres funciones: representar a una persona fallecida, un atleta o una ofrenda al dios. Las estatuas y estatuillas votivas de kouroi del siglo VI a. C. obedecen a estrictas convenciones que son fruto de un conservadurismo religioso debido a la función de estos objetos: muestran cada vez a un joven desnudo presentado de frente, los brazos a lo largo del cuerpo, la pierna izquierda ligeramente adelantada. Estos kouroi, entre los que se encuentra el grupo de Cleobis y Bitón, muestran, por la elección de ciertas pistas, su pertenencia a una comunidad cívica, y llevan las señas de identidad de su ciudad (por lo que llamamos «el estilo», por ejemplo el de Argos).[49]​ Los kouroi, que son el resultado de un conservadurismo religioso debido a la función de estos objetos: muestran cada vez a un joven desnudo presentado de frente, sus brazos a lo largo de su cuerpo, su pierna izquierda ligeramente adelantada. Los escultores también representan desnudos —como era la costumbre en los gimnasios (del griego γυμνός/gumnos, ‘desnudo’)— a atletas que se distinguieron en Olimpia o en otros lugares,[50]​ y cuya memoria su ciudad desea celebrar en un lugar público de renombre. Finalmente, según Claude Rolley,[51]​ los exvotos levantados por las ciudades en los grandes santuarios —una acción de agradecimiento a una deidad— también demuestran proclamar la gloria del donante o de la ciudad donante.

A lo largo del siglo VII a. C., las élites griegas habían comenzado a colocar grandes esculturas, estatuas o estelas en sus tumbas para honrar la memoria de los muertos.[nota 21]​ Fueron ellos los que hicieron estatuas como el coloso de los naxios en Delos, una figura de Apolo, probablemente desnudo, pero que era un exvoto, una ofrenda a Apolo de unos 8,5 metros de altura.[52]​ Una forma de preservar su presencia entre los vivos dándoles la forma más vívida posible. Son jóvenes muertos en los que la familia había puesto sus esperanzas pero que, contrariamente al orden natural, no alcanzaron la plenitud de la vida.[53]​ Estos monumentos también expresan una profunda melancolía. Entre otras inscripciones similares, en la base de una estatua la inscripción dice: «¡Qué hermoso era, y sin embargo tuvo que morir!».[54]

Para estas estatuas de kuroi (hombres jóvenes) y korai (mujeres jóvenes), inicialmente colosales, los escultores del arte griego arcaico se refirieron, a principios del siglo VII a. C., a los escultores egipcios [45]​ con el deseo de competir con ellos. Se distinguen precisamente por la introducción de cuerpos jóvenes, vigorosos y, en el caso de los hombres, desnudos —no están desnudos en Egipto— y logran la hazaña de mantenerlos en equilibrio sin el uso de un soporte trasero, como se hizo en Egipto. Por lo tanto, los kuroi están más vivos, listos para moverse. Se constata que los escultores griegos multiplicaron nuevas soluciones para dar cada vez más vida a sus kuroi, con el riesgo de desequilibrio. A este respecto, las pequeñas estatuillas de bronce, inicialmente hechas de cera maleable, resultaban esenciales.

Desde el punto de vista artístico, una estatuilla de este tipo, fundida en Argos y conservada en el Louvre,[55]​ es un elemento clave del arte occidental en el que los escultores griegos tomaron prestado el código de la marcha aparente de Egipto y lo adaptaron al desnudo —sin duda vinculado aquí al ideal aristocrático de la práctica del deporte en el siglo VI a. C.— pero sobre todo trataron el modelado en un enfoque más matizado de la anatomía de lo que era posible en la gran estatuaria. Estas estatuillas, inicialmente modeladas en cera, les permitirán intentar una transcripción más fiel y mejor dominada de la musculatura y los rasgos faciales.

Cerámica

[editar]

Las imágenes en vasos pintados, vasoss para banquetes o funerales, ofrecían múltiples temas de conversación.[56]​ Con un comentario ligero, o serio, sobre todas las formas de comportamiento social, o sobre el destino. Las escenas con los héroes eran aún más estimulantes ya que siempre estaban a un tiro de piedra de la pérdida del sentido común o de la muerte. Aquiles es el ejemplo de esto.

En el arte griego arcaico (desde el siglo VII hasta el siglo VI a. C.) las copas utilizadas en los banquetes (sobre todo kílices) llevan, como en Corinto alrededor del año 580 a. C., a un lado (entre las asas), a los hombres tomando la comida colectiva (simposios), cómodamente acostados y apoyados en su codo izquierdo. Los efebos a menudo los acompañan. Mientras que en el otro lado se representa la danza que tiene lugar a continuación, con los bailarines desnudos. La pintura, separada de los problemas de equilibrio que encuentra la escultura en Grecia, permite dar vida a los cuerpos con mucha más naturalidad que la escultura.

Áyax lleva el cuerpo de Aquiles [nota 22]​ en el Vaso François. El muerto, despojado de su equipo, es un héroe, desnudo. Su cabello, que cuelga en líneas cuidadosamente paralelas y ordenadas, no es naturalmente hirsuto, nada «realista». Marca la belleza del hombre muerto y su valor heroico.[57]​ Como podemos ver, la imagen no reproduce la realidad, construye una representación épica de la muerte del guerrero.[58]​ El nombre del héroe se inscribe junto al cuerpo desnudo, lo que permite identificarlo y hace de la imagen una narración, a la espera de un comentario.

Del siglo V al siglo II a. C.: época clásica

[editar]

Hechos culturales y sociales (finales del siglo VI-siglo V)

[editar]

Este ideal, en el que se basaba la representación del cuerpo desnudo en la Antigua Grecia, encuentra su origen en la confluencia de varios hechos culturales. Para los antiguos griegos el mundo es hermoso,[59]​ el cosmos, similar a uno de esos objetos preciosos que son las ofrendas de gran valor,[nota 23]​ pinturas, vasos pintados, esculturas que nunca son demasiado bellas para los dioses. Los griegos prestan gran atención al cuerpo, a su cuidado y belleza, porque el hombre está englobado en este mundo, bello. Para la aristocracia, el recuerdo que queda se manifiesta, en particular por la vista, en la imagen que lo representa sobre su tumba, el kuros, o en las espléndidas ofrendas que se agregaban en su nombre, monumentos adornados con pinturas o esculturas. El kuros expresa los más altos valores de este aristócrata: «su figura de belleza, juventud, coraje viril, excelencia»,[60]​ que se puede ver en su imagen parcialmente desnuda o desnuda. Los kuroi y las ofrendas están destinadas al público, deben ser vistas por todos. En la cultura griega, «ver tiene un estatus incomparable, [...] ver y saber son uno. Ver y vivir también son uno». Las ofrendas que se pueden ver, en los espacios públicos, en los templos o en el cementerio, son de gran importancia. Porque si en el período arcaico las estatuillas que se ofrecen son el signo de los cultos populares, con el tiempo y especialmente en la época clásica (siglo V a. C.-siglo IV a. C.) se han convertido en signos ostentosos. Lo importante ya no es la divinidad sino la admiración de los transeúntes, frente a estos objetos inamovibles e indestructibles. Y en este espíritu los artesanos, pintores, broncistas..., hacen de este estudio del desnudo la ocasión de dar un mayor valor artístico [61][62]​ a sus imágenes con la representación del movimiento, que así permanece eternamente suspendido. Y el renombre de los escultores y ceramistas ha crecido con el tiempo, en un espíritu de rivalidad o supuesta competencia. Sirviendo a la élite, estos reputados artesanos conquistaron su lugar en la sociedad ya en el período arcaico (siglo VI a. C.)

En el mundo griego, la gimnasia (o la práctica de deportes desnudo) distinguía al ciudadano libre y constituye parte de su entrenamiento como soldado.[63]​ Las mujeres están excluidas de él, excepto en Esparta. Según Tucídides, la desnudez atlética es una «invención», primero de los cretenses y luego de los espartanos, o más tarde, tal vez hacia el final del siglo VI a. C.[64]​ En todo caso, es un progreso de la civilización lo que distingue a estos griegos de los «bárbaros» y, como soldados o futuros soldados, manifiesta esta distinción en la ciudad frente a los que no tienen la condición de ciudadanos (mujeres, metecos, artesanos, esclavos...).[nota 24]​ Pierre Brulé66 también señala que «Tucídides relata una serie de avances como el abandono de portar armas en la vida civil, el uso de ropa ligera, el carácter más urbano de los ciudadanos, la moral más vigilada y la desnudez deportiva». Además, «la desnudez así exhibida “encarna”, “simboliza” la virilidad, su representación tiene un significado ritual».[65]​ Ritual de iniciación en la sociedad de los hombres, mediante la institución de la pederastia, iniciación a la edad adulta mediante la relación amorosa entre el hombre adulto y el adolescente imberbe.[66][nota 25]​ Quedaba por distinguir, por el contexto, la desnudez positiva del joven ciudadano de la degradante del esclavo. Pero su representación artística, en la cerámica en particular, no muestra ninguna diferencia en el tratamiento estético, mientras que la escena no presenta ninguna ambigüedad sobre el estatus de cada uno.

Pintura

[editar]

La cerámica de figuras negras tenía el cuerpo humano como tema principal. La transición a la cerámica de figuras rojas favoreció la representación de la desnudez.[67]​ De hecho, los alfareros y pintores de cerámica atenienses dominaban el mercado en ese momento. La arcilla del Ática, trabajada en Atenas, era rica en óxido de hierro (Fe2O3). Al ser cocida, adquiría un hermoso color rojo-naranja. Por lo tanto, la cerámica de figuras rojas utilizaba inteligentemente este color natural de la arcilla, con una apariencia mate, para el color de los cuerpos. Estos se trazaban con un pincel, a veces en un boceto ligeramente inciso con una herramienta puntiaguda, y se destacan sobre el fondo pintado de negro. El color negro se extiende con un pincel, o más precisamente con un pincel para las líneas más finas que presentan un ligero relieve.[68]​ Las indicaciones de la musculatura se llevan en un solo trazo de este barniz negro diluido. De hecho el barniz se trata de una barbotina de un negro absoluto con un aspecto suavemente brillante al ser cocido. El dominio de estos tres componentes, la calidad de la arcilla, la belleza del revestimiento y la perfección del diseño consiguieron el éxito de la cerámica ateniense en toda la cuenca del Mediterráneo en esa época. Y la principal exportación de Atenas, que tenía que comprar metales y trigo con este dinero.

En la cerámica griega antigua el desnudo aparece a menudo, ya sea en escenas con muchos personajes, como se puede ver en los mitos (Crátera de los Nióbidas, c. 460-450 a. C.)[69]​ o ya sea en el gimnasio, pero también el ámbito de los banquetes y de la vida amorosa, incluso sexual a menudo asociada al banquete.[nota 26]​ En los vasos y copas utilizados para el banquete, el joven copero que va a llenar las copas muestra su desnudez.

Las diferentes formas de la cerámica, la copa (kílix), la crátera, el estamno, etc., ofrecen espacios curvos donde las líneas flexibles y tensas del cuerpo humano responden a las curvas tensas de la cerámica, el círculo y la línea recta componen con el marco del espacio, decorado con figuras humanas. Las escenas mitológicas y otras escenas narrativas pintadas en los vasos a menudo hacen eco de los grandes murales, actualmente desaparecidos, que en la Antigüedad eran las más admiradas de todas las artes.

Guerrero moribundo - Laomedonte (¿?). Mármol, 490-480 a. C. Frontón Este del Templo de Afea en Egina. Gliptoteca de Múnich.
Guerrero moribundo - Laomedonte (¿?). Mármol, 490-480 a. C. Frontón Este del Templo de Afea en Egina. Gliptoteca de Múnich.  
«Efebo de Critio ». Mármol de Paros, Altura: 117 cm. C. 480 a. C. Estilo severo. Museo de la Acrópolis de Atenas.
«Efebo de Critio ». Mármol de Paros, Altura: 117 cm. C. 480 a. C. Estilo severo. Museo de la Acrópolis de Atenas.  
Ganimedes, «Pintor de Berlín», crátera ática de figuras rojas, C. 480 a. C. Museo del Louvre.
Ganimedes, «Pintor de Berlín», crátera ática de figuras rojas, C. 480 a. C. Museo del Louvre.  
Hetera (¿?) jugando al cótabo. Tondo de una cílica ática de figuras rojas: Onésimo, c. 500 a. C. Villa Getty.
Hetera (¿?) jugando al cótabo. Tondo de una cílica ática de figuras rojas: Onésimo, c. 500 a. C. Villa Getty.  
Escena de boxeo. Adversarios en guardia. Cílica ática de figuras rojas, c. 470 a. C. Louvre.
Escena de boxeo. Adversarios en guardia. Cílica ática de figuras rojas, c. 470 a. C. Louvre.  
Deportistas en reposo y sus jabalinas. Tondo de una cílica ática de figuras rojas, 480-460 a. C. Altes Museum, Berlín.
Deportistas en reposo y sus jabalinas. Tondo de una cílica ática de figuras rojas, 480-460 a. C. Altes Museum, Berlín.  
Exvoto/victoria sobre los persas, dios del cabo Artemisio.[nota 27]​ A. 2,09 m. Bronce, c. 460 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas.
Exvoto/victoria sobre los persas, dios del cabo Artemisio.[nota 27]​ A. 2,09 m. Bronce, c. 460 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas.  

Escultura

[editar]

Después del 480 a. C., los cuerpos adoptan poses menos ceremoniales, menos rígidas que antes, asimétricas y capturadas en el movimiento por el juego de la ponderación,[nota 28]​ que los italianos del Renacimiento llamaban contrapposto.[70]​ Su anatomía es cada vez más analizada y reproducida como en el Efebo de Critio, alrededor de 480 a. C., que es flexible y claramente naturalista. Luego, con el advenimiento del «clasicismo», se impuso una nueva definición del arte, centrada en la famosa mímesis. El estudio de la anatomía y su transposición a la expresión de la vida en movimiento llevó a los griegos a una competición en la que el repertorio del desnudo masculino, y luego el del femenino, se creó a través de representaciones naturalistas que Grecia legó al arte occidental.

La estatuaria, en bronce o en mármol, ha conservado estas imágenes en un entorno que, en su mayor parte, ha desaparecido pero que a veces puede ser restaurado cruzando los conocimientos actuales. Las estatuas a menudo constituían grupos compuestos según los espacios propuestos por la arquitectura, como en los frontones de los templos, a menos que estuvieran diseñados para puntos específicos —y puntos de vista— en el espacio urbano, como el grupo de los Tiranicidas. Estas grandes esculturas son, además, las primeras en rendir homenaje a los conciudadanos, no son estatuas dedicadas a un santuario ni destinadas a una tumba. Los famosos desnudos de Riace[71]​ habrían formado parte de dos conjuntos diferentes, y uno de ellos habría sido reelaborado en un par en el período imperial. Pero al desconocerse su contexto, su naturaleza —lo que ellos o aquellos que representan— sigue siendo enigmático. Más tarde, pero a partir de la vida del siglo, junto a estos cuerpos perfectos, el mito o la leyenda propone cuerpos desarticulados, descompuestos por la fatiga, el sueño, la muerte: el mejor ejemplo podría ser el guerrero moribundo, probablemente Laomedonte, en el templo de Afea en Eina. Desequilibrado en el borde del frontón, listo para colapsar y caer.

También son a veces estatuas conmemorativas que evocan la personalidad de un personaje desaparecido, la gloria de la ciudad y un modelo para sus ciudadanos. Una forma de ensamblaje, la de un rostro típico que corresponde, con la expresión del cuerpo, a esta personalidad, ensamblada con un cuerpo atlético, que corresponde a la imagen, igual de convencional, de una figura ejemplar y heroica.[72][73]

El grupo de los Tiranicidas, colocado en un gesto político colectivo por los ciudadanos, en el Ágora de Atenas en 476 a. C., es el mismo tipo de desnudo heroico, muerto en combate.[nota 29]​ Son dos héroes en el momento de su ataque al tirano Hiparco en 514 a. C. Aquí la acción sugerida con fuerza por el movimiento en el espacio de los dos cuerpos, uno al lado del otro, contrasta con los rostros completamente inexpresivos; un código que califica al héroe, amo de sí mismo. Su opuesto, la expresión de la violencia, les haría perder este autocontrol, caer en la embriaguez, la rabia.[74]​ Es una imagen construida con un valor simbólico y ejemplar. No hay «realismo» aquí para este primer monumento a la democracia en Atenas: los héroes estaban ciertamente vestidos durante el ataque, su desnudez es la de los héroes. Una clara diferencia de edad en esta pareja de amigos que derrotó al tirano distingue a Aristogitón, el hombre maduro y astuto, con músculos delineados y claramente definidos, y a Harmodio, más joven, con músculos más flexibles y atenuados, «como un vencedor rápido y fulminante» como Apolo.[75]​ Los dos hombres no tienen la misma edad. Si los atenienses eligieron este grupo ejemplar para colocarlo en el ágora, lugar de las asambleas democráticas, es porque, en su diversidad, dieron sustancia al valor esencial de la democracia: la participación igualitaria y disciplinada de los ciudadanos en los asuntos de la ciudad.

Tiranicidas, copia. Grupo original en bronce de Critio y Nesiotes, 476. altura 1,83 y 1,85 m. Nápoles, MNArch.

Cuerpos perfectos: jóvenes guerreros, atletas, amantes, héroes (míticos o históricos), dioses y diosas

[editar]

El desnudo masculino

[editar]

Desde tiempos arcaicos, el tipo masculino desnudo ha sido el modelo por excelencia de la estatuaria griega, y presenta el torso de frente, totalmente descubierto, incluso en plena acción.[76]

El dios del cabo Artemisio, que se inscrbibe en un cuadrado, probablemente fue diseñado para ser visto de frente. Sus gestos simplificados y enfáticos, del tipo favorecido por el estilo severo,[77]​ hacen más claro el momento suspendido antes del lanzamiento del tridente y el cambio de apoyo. De hecho, solo se apoya en el talón izquierdo y en la punta del pie derecho. El Discóbolo lleva este método hasta su límite: el rostro, en ambos casos, parece desconectado de la acción, de una belleza impasible. Se podría decir que, por el contrario, el Doríforo de Policleto, realizado unos veinte años después de estos dos ejemplos, muestra una perfecta unidad. Todo en él es fuerza tranquila y silenciosa, similar al estadista Pericles, que contenía en público todas las formas de agitación emocional, haciéndose pasar por un padre responsable ante sus ciudadanos.[78]​ El movimiento que lo anima suavemente se refleja en los más pequeños detalles, anatómicos y gestuales. A la inclinación del vientre corresponde la inclinación opuesta de los hombros. A esto se añade la pierna doblada, lanzada hacia atrás, que aligera la figura e introduce flexibilidad. Este desnudo ejemplar pone en marcha una dinámica que se manifiesta tanto en la escultura como en la pintura, y en la cerámica pintada en particular: el «estilo libre». La ponderación, este embrujo que evoca el caminar, ha puesto así fin, definitivamente, al tipo de kuros, sustituido por efectos de poses declinadas ad infinitum en escenas menos animadas que antes. El Diadumeno, creado por el mismo escultor veinte años más tarde, forma parte de una nueva sensibilidad: introduce «agradables vistas oblicuas» [79]​ con el ablandamiento de la musculatura y los rasgos faciales en una actitud grácil.

Con el virtuosismo que se había desplegado en la decoración esculpida del Partenón, se entró en otra fase (430-370 a. C.). Dioniso, como un atleta parado despreocupadamente sobre un codo, es el espíritu mismo de este momento artístico. Los cuerpos manifiestan una nueva sensualidad. Los pintores de cerámica, en la Magna Grecia, el Pintor de los Argonautas y el Pintor de Ámico, alrededor del 425-400, se complacían en el nuevo gusto de los pintores para multiplicar los puntos de vista sobre los cuerpos carnosos, los escorzos complejos y los gestos llenos de dulzura. Porque los vasos encargados para los difuntos tenían que estar en armonía con los sentimientos de los que quedaban, durante y después de la terrible guerra del Peloponeso en las que Atenas se sumergió a finales del siglo V a. C.

Entre las muchas formas nuevas que aparecieron en el período helenístico [80]​ las escenas dramáticas llegan hasta lo trágico, y los cuerpos torturados o sensibles —como Sileno que sostiene en sus brazos al pequeño Dioniso, o el joven Apolo y el lagarto[nota 31]​ representados con rigurosa veracidad, dan lugar a imágenes sensibles, incluso conmovedoras y ya no heroicas. Todos estos motivos, que se transmitieron al mundo helenístico y romano, y se difundieron a lo largo de las rutas comerciales, particularmente por medio de los emblemas, esos modelos de yeso que podían utilizarse tanto para la escultura en bajorrelieve[nota 32]​ como para la acuñación de monedas, difundieron estas imágenes a lo largo y ancho de la cuenca del Mediterráneo.

El desnudo femenino

[editar]

El desnudo femenino para representar a las diosas y deidades femeninas, se sitúa en un plan idealizado, el del naturalismo idealizado, y mucho más tardío que el desnudo masculino, desde el siglo V a. C.[81]

Praxiteles hizo el «primer» [nota 34]​ verdadero desnudo femenino, la Afrodita de Cnido,[82]​ en dos formas, una vestida, la otra desnuda. La gente de Cos, interesada, eligió la imagen drapeada. El pueblo de Cnido adquirió la estatua que quedaba: la que conocemos. Se hicieron inmensamente famosos y la isla se convirtió en una visita obligada para los viajeros de la Antigüedad. Vinieron a admirar la estatua más famosa de la antigüedad griega y romana, el Zeus de Olimpia. Se había colocado en una rotonda para que pudiera ser admirado desde todos los lados. La obra habría sido pintada con efectos de luces y sombras particularmente elaborados y una «mirada húmeda», es decir, tiernamente lánguida. La expresión de su actitud y su gesto —porque solo se dispone de copias, más o menos fragmentarias— podría haber sido tranquila, la diosa es invulnerable, y por su gesto «designa con su mano la principal fuente de su soberanía»,[83]​ similar en este aspecto a la antiquísima imagen de Afrodita (o) Astarté. Desde la época de Praxíteles y luego en el período helenístico la representación por lo tanto ya no se refiere solo a la belleza ideal, sino también a la expresión de la imagen, incluso su carácter patético. Es el patético, el que se encuentra en los momentos de mayor tensión en ciertos mitos, como el de Níobe y las Nióbidas, o los (masculinos) de Acteón, Marsias y Laocoonte. En estos momentos dramáticos el cuerpo es tanto más vulnerable cuanto más desnudo está (Actéon, Laocoonte) o desnudo (Marsias), o incluso dormido (Hermafrodito).

En los márgenes del desnudo. Cuerpos desnudos: drapeados transparentes, mojados, agitados, que se despliegan o separan

[editar]

Fuera del contexto cultural y el comercio desexos, el desnudo femenino nunca es habitual. En los vasos, a menudo transmite energía erótica. Como la Afrodita desnuda de Praxíteles y sus derivados en la escultura, estos cuerpos femeninos más o menos descubiertos, a menudo en el baño, colocan al espectador en la posición de un voyeur,[84]​ sorprendiendo lo que no se le permite ver o desafiando su mirada.[85]​ Los pintores de cerámica son ingeniosos para encontrar soluciones inteligentes para evocar el cuerpo bajo el velo, a través de la transparencia. Los escultores muestran un extremo brillo en el mismo extremo, desenterrando pliegue tras pliegue los infinitos matices de un drapeado más o menos pegada al cuerpo, «mojado» o alisado por el viento.

Comenzó en los frontones del Partenón. La nueva expresión de sensualidad y sentimientos tocó entonces tanto el cuerpo masculino como el femenino, incluso en los drapeados que revelan más de lo que velan las divinidades femeninas. Los pliegues, profundamente ahuecados, llaman la atención, con poderosos juegos de luz. Una conmovedora mujer en el frontón occidental del Partenón (¿Iris?, 438-432 a. C.) anuncia los drapeados formados por el viento de Niké y otras victorias. La ebullición de las velas aquí ya no es verdaderamente realista, se habla de «manierismo»" [86]​ en este nuevo exceso de lógica. Se trata, en estas obras limitadas, de exhalar la belleza del cuerpo liberado de todas las limitaciones terrenales.

La inversión de los valores: figuras desnudas de fealdad

[editar]

En contraste con estos cuerpos idealmente hermosos y perfectos, aparecen otras figuras desnudas de las que se ríen.

Las figuras de Príapo y los sátiros, con sexos desproporcionados, aparecen desnudos para mostrar su fealdad,[87]​ ya que el sexo de los dioses masculinos, héroes, soldados o deportistas masculinos debe ser de tamaño modesto.[88][89]​ El rostro del sátiro visto de frente, en una pintura de cerámica, refuerza su lado bestial. La vista frontal, en el rostro, es rara en la pintura griega, aquí exhibe todos los atributos degradantes que le afligen tristemente. En otro lugar, en un vaso preclásico, el gesto del sátiro está ahí para prestarse a la risa.

Otros cuerpos desnudos también están desfigurados en la imagen que se les da. Así, «desde el siglo VIII a. C., las efigies de los trabajadores manuales [a menudo representados más o menos desnudos] han escapado en gran medida a las convenciones de representación de la figura humana».[90]​ Su pene es resaltado de manera obscena, a veces sobredimensionado. Las imágenes de figuras monstruosas, personajes de teatro satírico, constituyen también un conjunto de representaciones alejadas de cualquier idealismo. De manera similar, las escenas de banquetes en las copas del siglo pasado muestran cuerpos deformes. Estos son rasgos de su iconografía, que no pueden ser ideales. La posibilidad del cuerpo derrotado [91]​ se materializó en el período helenístico en una corriente más antiidealista que realista: el Fauno Barberini ofrece la imagen de un sátiro desplomado, ofrecido a los ojos, encontrado en una zona que había formado parte de los jardines imperiales donde esta estatua podría haber sido utilizada como decoración para una fuente.[92]

A veces también es una inversión de los patrones tradicionales. Por ejemplo, la figura de Heracles en el lago Estinfalo se invierte en una figura de un enano luchando contra las grullas. La figura del «pigmeo» o el enano se fusiona con esta parodia de Heracles. Su desnudez lo acerca al niño, para hacer de él el tipo de estos seres de los que se ríen, reduciendo así la angustia de su singularidad. Los griegos no sabían nada de los africanos a los que se les dio este nombre en el siglo XIX Según Véronique Dasen,[93]​ el «pigmeo» aquí representaría al campesino que se siente indefenso ante los depredadores de sus cultivos. Por lo tanto, es una parodia que tendría la función de distanciar la angustia muy real de los campesinos griegos frente a la naturaleza, simbolizada por los pájaros.

El desnudo en escenas de la vida cotidiana

[editar]

Aparte de las escenas íntimas, como el baño, la vida cotidiana deja poco espacio para la representación de cuerpos desnudos, ya que normalmente están vestidos. Los talleres de los broncistas y ceramistas son lugares tan caldeados que la desnudez es legítima en la vida cotidiana. Por otro lado, el hecho de encargar una cerámica con la representación de un artesano broncista es el ínidice del valor que se le reonoce desde principios del siglo V a. C. a la producción de estatuas. Los artesanos eran reconocidos, en Atenas, como ciudadanos. Y su valor parece ser transmitido, en las imágenes de los talleres, a aquellos artesanos especializados de la Antigua Grecia, como ciertos talleres de cerámica pintada, que trabajaban en gran parte para la exportación.

Para los griegos la música se convirtió en arte, una forma de ser y pensar que trajo belleza. La música formaba parte de la educación del ciudadano; el ciudadano ateniense debía al menos ser capaz de cantar y tocar la lira. La práctica de la música era parte de ciertos rituales religiosos. Tales rituales podrían ser representados en los vasos.

En cuanto a la palestra, como espacio para el entrenamiento de adolescentes, primero incluyó lugares para el entrenamiento deportivo, que en el siglo V a. C. también se utilizaron para la enseñanza, tal como se concibió en la Antigua Grecia. La belleza de los cuerpos jóvenes representados como en plena vida podía legítimamente decorar una tumba en forma de un relieve esculpido. La desnudez del deportista era una forma de resaltar la belleza de este joven.

Véase también

[editar]

Notas

[editar]
  1. «C'est donc un phénomène anthropologique et esthétique avant d'être un phénomène social» («Es un fenómeno antropológico y estético antes que un fenómeno social»)
  2. «Il suffit de rappeler la sensation provoquée par la découverte à Rome, au début du xvie siècle, de deux créations remarquables de la sculpture hellénistique, le groupe de Laocoon et le Torse du Belvédère, qui exercèrent une influence considérable sur l’œuvre d’artistes tels que Michel-Ange» («Baste recordar la sensación causada por el descubrimiento en Roma, a principios del siglo XVI, de dos notables creaciones de la escultura helenística, el grupo de Laocoonte y el Torso del Belvedere, y más allá del arte occidental hasta la Edad Moderna ha revivido esta forma artística, una referencia central, que influyó considerablemente en la obra de artistas como Miguel Ángel.»)
  3. El término kuros (kouros, kouroi en plural), lo emplea Homero para designar a los jóvenes bon vivant. Solo se le dio a estas figuras de piedra altamente tipificadas en 1895 por Vassilis Leonardos, sin que se sepa con qué nombre se referían los antiguos griegos a ellas (hasta 480 a. C.),
  4. Podemos hablar de «plástica griega», una expresión que incluye más fácilmente las estatuillas de cerámica. Las figuras de cerámica se han conservado solo en forma fragmentaria.
  5. Las prácticas religiosas también se llevaban a cabo diariamente en pueblos y pequeñas aldeas en un santuario a menudo protegido por un bosque en un altar modesto, sin la más mínima estatua de la deidad. Las prácticas religiosas también se llevaban a cabo diariamente en pueblos y pequeñas aldeas en un santuario a menudo protegido por un bosque en un altar modesto, sin la más mínima estatua de la deidad. o para marcar una tumba de la aristocracia.
  6. Para la clase alta ateniense, véase pentacosiomedimnos
  7. Los dioses son poderes «cuyos diversos aspectos pueden manifestarse en diferentes planos».(Vernant, Jean-Pierre (2004). «The Society of the Gods». Mythe et société en Grèce ancienne (en francés). The Discovery. p. 109. ISBN 978-2-7071-4325-9. )
  8. Esta escultura no es datable actualmente. «Praxíteles esculpió, de 375 a 335 a. C., todo un repertorio de formas de carne blanda, rostros suavemente soñadores»[...]: cf. Holzmann, Bernard; Pasquier, Alain (2001 y 2011). Petits manuels de l'École du Louvre : L'Art grec (en francés). p. 213. 
  9. Este es el caso de los Tiranicidas, en 476 a. C., en el Ágora de Atenas, y de la estatua de Anacreonte, hacia el 450-440 a. C., en la Acrópolis.
  10. La fiesta de las Apaturias marcaba este pasaje, y el joven debía tener 14 años, véase Pierre Brulé (2015), p. 324. A la edad de entre 15 y 20 años los muchachos ya se habían despojado de la autoridad de las mujeres; en Atenas, la efebía se conoce principalmente en la forma secularizada de un servicio militar de dos años, a partir de los 18 años, con la primera barba. Según Andrew Stewart, la última fase de la vida de un niño griego, en tiempos clásicos, es entre los 16 y 18 años.. Cf. Andrew Stewart, (1997), p. 28.
  11. Agálmata, en singular ágalma, son las imágenes votivas.
  12. El vínculo que conecta al transeúnte con la imagen se hace a través de la mirada con la intensidad que se tiene con los vivos. Y, en la cultura griega, «ver tiene un estatus sin igual, [...] ver y saber son uno. Ver y vivir también son un todo».
  13. Estos dos hermanos habían impulsado el carro de su madre, una sacerdotisa del santuario de Hera, al santuario de la diosa en Delfos.
  14. Plañideras durante una prothēsis (exposición del difunto), detalle del registro superior de la crátera. Siluetas negras.
  15. Podría estar frenando a un caballo con las bridas. Elemento de un caldero votivo de lujo, símbolo de distinción. Referencia : Bernard Holzman, La sculpture grecque : une introduction, Librairie Générale Française, Paris, 2010, p. 114: «Un tipo masculino que puede ser descrito como pre-mimético, porque el cuerpo no se reproduce fielmente, sino que es reconstruido arbitrariamente por una estilización que retrae el vientre, una fórmula que durará hasta el comienzo del siglo  VI a. C.».
  16. «Generalmente se considera como una factura cretense». Referencia: Bernard Holzman, La sculpture grecque, Librairie Générale Française, París, 2010, p. 132.
  17. Diosa del templo A en Prinias. Tonio Hölscher  muestra a chicas desnudas presentando el escenario de la iniciación en este templo en los muros que rodean las puertas. Es una época de la cultura dórica y de la transición de las niñas a la edad adulta con un entrenamiento físico muy extenso: atletismo, baile y concursos de belleza; los cuerpos están parcialmente desnudos. En el campo de la representación figurativa las chicas están desnudas.
  18. Que sitúa esta imagen en el vano de la puerta del templo, Museo Arqueológico de Heraclión.
  19. El valor del héroe se muestra por su virtud, su belleza física y sobre todo por su astucia.
  20. Para más información sobre la publicación del libro Les ruses de l'intelligence : La mètis des Grecs, por Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant, véase Vernant, Jean-Pierre (9 de abril de 1975). «Les ruses de l'intelligence : La mètis des Grecs» (en francés). Transcripción de una emisión radiofónica sobre France Culture, de Taos Aït Si Slimane, en fabriquedusens.net. Consultado el 31 de julio de 2020. 
  21. A finales del siglo VII a. C., apareció una nueva categoría de trabajadores especializados, los tecnitaï, «trabajadores del arte». Véase:Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 27
  22. Para un griego, no había muerte más bella que la muerte en combate. A través de ella el soldado muere como un héroe. Así que hay dos tipos de héroes, los de la épica y el soldado común que muere en la batalla. En el campo de batalla, la costumbre guerrera de Grecia requería que el vencedor permitiera a los vencidos recoger a sus muertos mientras que el vencedor erigía un trofeo con sus armas, corazas y escudos. Los muertos eran levantados, quemados en el campo de batalla, y luego enterrados colectivamente. Excepto los atenienses, que trajeron los huesos de sus héroes a Atenas.
  23. En griego: agalmata, singular: ἄγαλμα, agalma («gloria, delicia honor»).
  24. Según una «explicación» tardía, transmitida por Pausanias, los atletas compitieron desnudos para evitar perder la ropa durante el evento. Esta «explicación», de la que tomó nota Pausanias en época romana, es criticada por Pierre Brulé, en Penser et représenter le corps dans l'Antiquité, 2004, pp. 263-287: Le corps sportif. Desarrolla su estudio al final de la sección titulada Le nu et le cuit, pp. 267-269, con su comentario sobre Tucídides y Platón sobre el origen de la desnudez positiva en Grecia, sin omitir el riesgo de la vergüenza (bárbaros) y el ridículo (fuera de contexto).
  25. Con su primera barba, a los 16 años aproximadamente, el adolescente perdía su querida condición, que había adquirido a los 12 años, cuando entró en la palestra, la escuela junto al gimnasio. Solo los ciudadanos adultos, libres y con tiempo suficiente, podrían dedicarse a la seducción de un muchacho. En Creta, para los chicos de familias nobles era indecoroso no encontrar un amante. (Vernant, 1993).
  26. El banquete aparece en la época arcaica como la ocasión de una comida festiva, acompañada de danzas (comos), a veces con ocasión de las fiestas Dionisíacas. En la época clásica, las actuaciones se prolongan al final de la comida, el simposio, momento en el que se puede discutir, escuchar a los músicos, beber juntos, jugar y tener placer sexual.
  27. Poseidón o Zeus
  28. «Ponderación», en pintura y escultura: equilibrio de masas; equilibrio de figuras.
  29. Este tipo, el desnudo heroico, se puso de moda en la Europa de la Ilustración a partir del siglo XVIII.
  30. Antigua Kapisi, capital del emperador Kanishka, Imperio kushán, siglo I y II.
  31. El adolescente Apolo está a punto de aplastar a un lagarto venenoso. La copia de mármol del Louvre es una buena reproducción de lo que parece estar muy cerca del original: el Apolo de Cleveland, un bronce antiguo descubierto en 2003.
  32. Francfort, Henri-Paul (2015). «Figures emblématiques de l’art grec sur les palettes du Gandhāra» (en francés). Consultado el 12 de diciembre de 2020. 
  33. Esta reconstrucción propone el ensamblaje del mármol conocido como Afrodita Braschi ( Múnich, Staatlische Antikensammlungen und Glyptoteck) y la Venus Colonna (Museo Pio Clementino, Vaticano), para las piernas, las manos y, quizás, la nariz. Véase también: Alain Pasquier, 2007, p. 144, con una reconstrucción similar.
  34. Más exactamente el segundo verdadero desnudo femenino en el arte griego. De hecho, la Leda de Timoteo lo precede. Alain Pasquier, 2007, p. 142.
  35. Estas figuras femeninas tienen pocos indicios que nos permitan identificarlas, excepto por comparación con otras figuras identificables similares. Su identificación sigue siendo problemática.Holzmann, 2010, p. 224.
Error en la cita: La etiqueta <ref> en las <references> tiene un conflicto con el grupo «».

Referencias

[editar]
  1. Klark, 1998, p. 21.
  2. Holzmann, 2010, p. 82.
  3. Voutiras, 2009.
  4. Dagen, Philippe (1998). Le peintre, le poète, le sauvage : Les voies du primitivisme dans l'art français (en francés). Flammarion. ISBN 2-08-010193-5. 
  5. Perspectiva 1, 2009.
  6. Brulé, Pierre (2012). Comment percevoir le sanctuaire grec ? Une analyse sensorielle du paysage sacré. (en francés). París: Les Belles Lettres. pp. 17-20. ISBN 978-2-251-44453-6. 
  7. Sineux, 2006, pp. 97-100.
  8. Schmitt-Pantel, 2011.
  9. a b Bruit-Zaidman, 2013, p. 168.
  10. Bruit-Zaidman, 2013, p. 167.
  11. Pasquier, Alain; Martinez, Jean-Luc (2007). «L'Aphrodite de Cnide : Le Type statuaire et sa signification». Praxitèle. ISBN 978-2-35031-111-1. 
  12. Cita extraída de Descholdt, Gaelle (2009). «La pudeur. Un bilan». airn.info. Hypothèses (en francés) (Publications de la Sorbonne). pp. 95-105. Consultado el 27 de julio de 2020. 
  13. Holzmann, 2010, p. 82.
  14. Holzmann, 2010, pp. 216-217.
  15. Brulé, 2015.
  16. Brulé, 2015, p. 413.
  17. Brulé, 2015, p. 410.
  18. Brulé, 2015, p. 404.
  19. Brulé, 2015, p. 115.
  20. Brulé, 2015, pp. 116-117.
  21. Brulé, 2015, pp. 351-352.
  22. Brulé, 2015, p. 308.
  23. Brulé, 2015, p. 290.
  24. Séchan, Louis; Lévêque, Pierre (1966). Les grandes divinités de la Grèce (en francés). Éditions E. de Boccard. p. 356. 
  25. Brulé, 2015, p. 192.
  26. Brulé, 2015, p. 301.
  27. Brulé, 2015, pp. 392-395.
  28. Brulé, 2015, p. 468.
  29. Bruit-Zaidman, Louise (2001). «F. Lissarrague: Vases grecs. Les Athéniens et leurs images» (pdf). Revue de l'histoire des religions (en francés) 218 (3): 405-408. Consultado el 29 de julio de 2020.  Desde la Época Arcaica, las imágenes tuvieron un papel social:Hölscher, 2015, p. 72
  30. Deschodt, 2011.
  31. Deschodt, 2011, p. 19.
  32. Deschodt, 2011, p. 17.
  33. Vernant, 993, p. 31.
  34. a b Hölscher, 2015, p. 65.
  35. Hölscher, 2015, p. 66.
  36. Hölscher, 2015, p. 70.
  37. Sobre el espíritu de la competición, el agón tanto para los artistas como los patrocinadores por igual, véase Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011,, p. 31
  38. Martin, Roland (1994). L'art grec (en francés). Le livre de poche. p. 26. ISBN 2253065730. 
  39. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 61.
  40. Denoyelle y Iozzo, 2009, p. 37.
  41. Manuel de l'École du Louvre,, 1998/2011, p. 99.
  42. Praxitèle, 2007, p. 142.
  43. Holzmann, 2010, p. 132.
  44. Holzmann, 2010, p. 138.
  45. a b Holzmann, 2010, p. 140.
  46. Holzmann, 2010, p. 144.
  47. Holzmann, 2010, p. 146.
  48. Holzmann, 2010, p. 174.
  49. Prost, Francis (2004). «Penser et représenter le corps dans l'Antiquité,». Corps primitif, corps archaïque. Anthropologie et archéologie de la représentation corporelle en Grèce ancienne (en francés): 38. 
  50. Clark, 1984, pp. 175-177.
  51. Rolley, Claude (1983). Les bronzes grecs (en francés). ISBN 2-7191-0185-0. 
  52. Véase también:Hermary,, Antoine (1993). «Le colosse des Naxiens à Délos, Revue des études anciennes». Persée (en francés) 95 (1): 11-27. Consultado el 20 de agosto de 2020. 
  53. Hölscher, 2015, pp. 95-86 (extracto), 99.
  54. Hölscher, 2015, extracto.
  55. «Couros de la collection Gillet». Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines : Art grec archaïque (du VIIe au VIe siècle av. J.-C.) (en francés). Consultado el 20 de agosto de 2020. 
  56. Hölscher, 2015.
  57. Lissarrague, 1990, p. 75.
  58. Lissarrague, 1990, p. 80.
  59. Vernant, 1993, pp. 20-22.
  60. Vernant, 1993, p. 31.
  61. Amouretti, Marie-Claire; Ruzé, Françoise (2011). Le monde grec antique. HU Histoire (en francés). Hachette Éducation. p. 118. ISBN 978-2011461520. 
  62. Schmitt-Pantel, 2011, p. 23. Las ofrendas visibles para todos son también un medio para que los notables, que así practican el evergetismo, vean reconocida la legitimidad de su papel en la vida política.
  63. Martinez, Jean-Luc (2016). Corps en mouvement. p. 66 y cat. 33. 
  64. Brulé, Pierre (2004). Penser et représenter le corps dans l'Antiquité. pp. 266-268. 
  65. Deschodt, Gaëlle (2010). «La pudeur, un bilan». Hypothèses (en francés) (Publications de La Sorbonne) 1 (13). Consultado el 19 de octubre de 2020. «El extracto se aplica bien a la desnudez de los atletas.» 
  66. Vernant, 1993, pp. 146-148.
  67. Charbonneaux, Jean; Martin, Roland; Villard, François (1968). La Grèce archaïque. L'Univers des Formes (en francés). Gallimard. pp. 297-298. ISBN 2070106039. 
  68. Les vases athéniens à figures rouges : La période archaïque, p. 12.
  69. «Cratère en calice attique à figures rouges dit « Cratère des Niobides »». Louvre (en francés). Consultado el 10 de octubre de 2020. 
  70. Lange, Julius (1899). Darstellung der Menschen in der alten griechischen Kunst (en alemán). Estrasburgo. p. XI. ; citado por Regnault, Félix (1914). «Contribution à l'étude de la frontalité des statues dans l'art primitif». Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris (en francés) 5 (2): 10. Consultado el 10 de diciembre de 2020. 
  71. Holzmann, 2010, p. 210.
  72. Holzmann, 2010, pp. 188 y 216.
  73. Véase Estatua de Anacreonte, erigida en la Acrópolis: 450-440 a C. copia, siglo II a. C., mármol, altura 1,90 m. en la Gliptoteca Ny Carlsberg.
  74. Mossé, Claude (1984). La Grèce archaïque d'Homère à Eschyle (en francés). Seuil. p. 112. 
  75. Fehr, Burkhardt (1989). Les Tyrannoctones : peut-on élever un monument à la démocratie ?. 1/1. Adam Biro. p. 5 («pareja de amigos»), p. 12 («vestidos») , después pp.14-19 y 39. ISBN 2-87660-051-X. 
  76. Charbonneau y Martin, 2010, p. 223.
  77. Holzmann, 2010, p. 208.
  78. Hölscher, 2015, p. 54.
  79. Charbonneau, Jean (1945). La sculpture grecque classique. 1 y 2. París: Éditions de Cluny. p. 47. 
  80. Charbonneau y Martin, 2010, pp. 267-267.
  81. «Dictionnaire d'esthétique». Encyclopaedia Universalis (en francés): 387. 2017. 
  82. Entre 364 y 361: cita adelantada con cautela por Alain Pasquier en Les Aphrodites de Praxitèle, en Praxitèle, 2007, p. 141. Fuente, aquí, para este trabajo.
  83. Según los términos elegidos por el conservador encargado del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del Louvre y comisario de la exposición de 2007.
  84. Jenkins, Ian; Turner, Victoria (2014). La beauté du corps dans l'Antiquité grecque : [exposition], Fondation Pierre Gianadda, Martigny, Suisse, du 28 février au 9 juin 2014 (en francés). Martigny: Fondation Pierre Gianadda. p. 10. ISBN 978-2-88443-148-4. 
  85. Véase la introducción. Referencia: Alain Pasquier, L'Aphrodite de Cnide : Le Type statuaire et sa signification en Praxitèle, 2007, p. 142.
  86. Holzmann, 2010, p. 226.
  87. «Encarna la inversión de las normas estéticas y éticas que dan forma a los dioses en formas bellas»: Pierre Sineux, Tous les dieux grecs sont-ils beaux ?, 2006, p. 132.
  88. Brulé, Pierre (2004). «Le corps sportif». Penser et représenter le corps dans l'Antiquité (en francés). pp. 263-287. Consultado el 13 de diciembre de 2020. 
  89. Lissarrague, François (2013). La cité des satyres. Une anthropologie ludique (Athènes, VIe – Ve siècle avant J.-C.) (en francés). París: Éditions de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. pp. 66-67. ISBN 978-2-7132-2384-6. Consultado el 13 de diciembre de 2020. 
  90. Didier Martens à propos de deux livres de Nikolaus Himmelmann, 1995 quien cita a Nikolaus Himmelmann. La depreciación de los banausoi (trabajadores manuales) está ya presente en Heródoto.
  91. Holzmann, 2010, pp. 83-84.
  92. Holzmann, 2010, p. 296.
  93. «Nains et pygmées : Figures de l’altérité en Égypte et Grèce anciennes». Penser et représenter le corps dans l'Antiquité (en francés). 2004. pp. 104-108. Consultado el 13 de diciembre de 2020. 

Bibliografía

[editar]
  • Deschodt, Gaëlle (2011). «Modes de figurations des dieux en Grèce ancienne. Le cas du sacrifice.». IMAGES-reVUES. Figurer les invisibles (en francés). Consultado el 29 de julio de 2020. 
  • Bodiou, Lydie; Mehl, Véronique (2 de mayo de 2019)). Dictionnaire du corps dans l'Antiquité (en francés). Presses Universitaires Rennes. ISBN 2753577544. 
  • Bruit-Zaidman, Louise (2013). La religion grecque dans les cités à l'époque classique. Cursus. Histoire (en francés). Colin. ISBN 978-2-200-35326-1. 
  • Brulé, Pierre (2015). Les sens du poil (grec) (en francés). Avec la collaboration de Michel Casevitz (pour le lexique pileux). les Belles lettres. ISBN 978-2-25144534-2. 
  • Charbonneau, Jean; Martin, Roland; Villard, François (2010). Grèce Hellénistique, 330-50 av. J.-C. L'Univers des Formes, créée par André Malraux (en francés). Gallimard. p. 223. ISBN 978-2-07-012982-9. 
  • Clark, Kenneth (1998). Le Nu (en francés). Ce texte repose sur les conférences de 1953. París: Hachette. ISBN 2-01-278909-9. 
  • Denoyelle, Martine; Iozzo, Mario (2009). La céramique grecque d'Italie méridionale et de Sicile: productions coloniales et apparentées du VIIIe au IIIe siècle av. J.-C (en francés). Picard. ISBN 978-2-7084-0839-5. 
  • Himmelmann, Nikolaus (1990). Ideale Nacktheit in der Griechischen kunst. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. (en alemán) (26). Berlín y Nueva York: W. de Gruyter. ISBN 3-11-012570-6. 
  • Martens, Didier (1995). «Comptes rendus de Didier Martens». L'Antiquité Classique (en francés) 64 (1): 536-539. Consultado el 30 de julio de 2020. 
  • Hölscher, Tonio (2015). La vie des images grecques: Société de statues, rôle des artistes et notions esthétiques dans l'art grec. La chaire du Louvre (en francés). París: Musée du Louvre. ISBN 978-2-35031-5171. 
  • La sculpture grecque: Une introduction. Le livre de poche (en francés). Librairie générale française. 2010. ISBN 978-2253905998. 
  • Holzmann, Bernard; Pasquier, Alain (2011). L'Art grec. Manuels de l'École du Louvre (en francés). École du Louvre. Réunion des musées nationaux - Grand Palais. ISBN 2-11-003866-7. 
  • Jockey, Philippe (2015). Le mythe de la Grèce blanche. Histoire d'un rêve occidental (en francés). Belin. ISBN 978-2-7011-9629-9. 
  • Lissarrague, François (1 990). L'Autre guerrier: archers, peltastes, cavaliers dans l'imagerie attique (en francés). París y Roma: Ecole française de Rome: Ed. La Découverte. ISBN 2-7071-1944-X. 
  • Martinez, Jean-Luc; Dinet, Florence; Millepied, Benjamin; Vigarello, Georges (2016). Corps en mouvement. La danse au musée (en francés). Louvre éditions et Seuil. ISBN 978-2-35031-556-0. 
  • Pasquier, Alain; Martinez, Jean-Luc (2007). Musée du Louvre; Somogy, eds. Praxitèle (en francés). p. 142. ISBN 978-2-35031-111-1. 
  • Prost, Francis; Wilgaux, Jérôme (2004). Penser et représenter le corps dans l'Antiquité (en francés). Actes du colloque international de Rennes, 1-4 septembre 2004. Presses universitaires de Rennes. ISBN 2-7535-0205-6. 
  • Schmitt-Pantel, Pauline (2011). La cité au banquet: histoire des repas publics dans les cités grecques (en francés). ISBN 978-2-85944-657-4. 
  • Sineux, Pierre (2006). «Tous les dieux grecs sont-ils beaux ?». Qu'est-ce qu'un dieu grec ?. 50 questions (en francés) (Klincksieck): 132. ISBN 978-2-252-03589-4. 
  • Vernant, Jean-Pierre (1993). L'homme grec (en francés). primera edición en 1991. Seuil. ISBN 2-02-038969-X. 

Enlaces externos

[editar]