Mazel L Tsukkerman V Analiz Muzykalnykh Proizvedeniy Elementy Muzyki I Metodika Analiza Malykh Form 1967 PDF
Mazel L Tsukkerman V Analiz Muzykalnykh Proizvedeniy Elementy Muzyki I Metodika Analiza Malykh Form 1967 PDF
Mazel L Tsukkerman V Analiz Muzykalnykh Proizvedeniy Elementy Muzyki I Metodika Analiza Malykh Form 1967 PDF
ЦУККЕРМАН
АНАЛИЗ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКИ
И МЕТОДИКА АНАЛИЗА
МАЛЫХ ФОРМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО МУЗЫКА
М о с к в а 1967
<стр. 3>
ОТ АВТОРОВ
ГЛАВА I (Вводная)
Общие основы курса
Кур с а н а л и з а м уз ы ка л ь н ы х п р о и з в ед е н и й и з л а г а е т
н а у к у о с т р о е н и и м у з ы к а л ь н ы х п р о и з в е д е н и й в е г о (строения)
связях с содержанием музыки; он учит применять данные
э т о й н а у к и (дополняемые сведениями из других дисциплин) к ц е л о с т н о м у
анализу музыкальных произведений.
Само понятие «анализ» трактуется здесь лишь отчасти в том первоначальном и
специальном смысле, в котором оно означает разделение, расчленение, разложение на
составные элементы (от греческого analysis — разделение). Это понятие применено здесь,
главным образом, в том более общем значении, в котором оно близко соприкасается с
представлением об углубленном и з у ч е н и и , тщательном л о г и ч е с к о м
р а с с м о т р е н и и , и с с л е д о в а н и и какого-либо явления. Имеется, таким образом, в
виду отличие т е о р е т и ч е с к о г о и з у ч е н и я музыкального произведения от его
сочинения, исполнения и непосредственного восприятия, но отнюдь не
противопоставление (внутри теоретического изучения) аналитического подхода
синтетическому, — противопоставление расчленения на части и элементы целостному
охвату явления.
Оба эти подхода должны быть двумя сторонами единого метода, представляя
необходимые этапы процесса научного познания: как известно, познание идет от
непосредственного, еще недифференцированного, целостного восприятия явления к
изучению его составных элементов и затем снова к целостному— синтетическому —
охвату явления на более высокой основе.
Само собой разумеется также, что теоретическое изучение музыкального
произведения бесплодно, если оно ведется в отрыве от данных и закономерностей
непосредственного восприятия музыки, от условий ее сочинения и исполнения,
<стр. 8>
в отрыве от задач музыкальной практики — задач дальнейшего развития музыкальной
культуры.
Современный курс анализа музыкальных произведений преемственно связан
прежде всего с курсом м у з ы к а л ь н ы х ф о р м , который изучался в консерваториях до
революции. Студенты исполнительских специальностей проходили этот курс теоретически
(аналитически), студенты же теоретико-композиторской специальности — главным образом
практически, т. е. сочиняя музыкальные произведения в различных формах. Таким образом,
курс форм выполнял также функции нынешнего курса сочинения.
После революции сочинение выделено в самостоятельную дисциплину и в связи с
этим задачи курса анализа расширились в другом направлении: помимо основательного
знания музыкальных форм, курс должен, как упомянуто, дать некоторые навыки более
полного, многостороннего, комплексного или, как чаще всего говорят, ц е л о с т н о г о
анализа музыкального произведения, т. е. такого анализа, который на объективной научной
основе раскрывает с о д е р ж а н и е п р о и з в е д е н и я в е д и н с т в е с ф о р м о й .
При этом имеется в виду форма уже не только в тесном смысле слова — как
композиционный план произведения, — но и в широком — как организация всех
музыкальных средств, примененных для воплощения содержания произведения (подробнее
см. § 6).
Иногда возникает вопрос о том, насколько правомерно подобное расширение курса,
насколько органичным может быть совмещение двух таких, казалось бы, разных задач, как
изучение музыкальных форм и развитие навыков целостного анализа. Ответ, который
представляется естественным и будет обоснован ниже, таков: сочетание названных задач
правомерно при условии, что развитие навыков целостного анализа понимается не в
полном объеме этой задачи, а с необходимыми существенными ограничениями.
Правомерность упомянутого сочетания задач вытекает из следующего. Изучая
форму (композиционный план) [1] музыкального произведения, мы охватываем не только
его части, но и ц е л о е и, кроме того, рассматриваем не только какие-либо отдельные
стороны (элементы) музыкального языка (например, мелодию, гармонию и т. д.), но и то их
совместное действие, которое образует общий композиционный план произведения. При
таких условиях, естественно, возникает вопрос также о х у д о ж е с т в е н н о м
р е з у л ь т а т е совместного действия элементов и о с о д е р ж а н и и м у з ы к а л ь -
[1] Тем не менее это сочетание задач в одном курсе, видимо, носит временный характер:
дальнейшее развитие музыкально-аналитического метода, вероятно, позволит выделить
анализ музыкальных произведений в самостоятельный курс, проходимый после теории и
истории музыкальных форм.
<стр. 12>
природе Музыки, как одного из видов искусства, и к методу ее анализа. Далее, сюда входит,
как было сказано ранее, учение о некоторых важнейших элементах музыки, об их
выразительной и формообразующей роли. К области науки о строении музыкальных
произведений относится также учение о музыкальном синтаксисе, о синтаксических
структурах, о музыкальном тематизме, об общих принципах развития и формообразования
в музыке. И, наконец, крупнейший раздел науки о строении музыкальных произведений
составляет учение об исторически сложившихся типах строения музыкальных
произведений, т. е. о музыкальных формах, их происхождении и развитии, об их
применении в различных музыкальных стилях и жанрах, их связях с тем или иным
характером музыки, с теми или иными соотношениями образов в музыкальных
произведениях и т. д. Естественно, что так понимаемый курс, с одной стороны, базируется
на имеющихся сведениях в области исторического развития музыкального языка и стилей, с
другой же стороны, призван, в свою очередь, способствовать конкретизации и дальнейшему
обогащению этих сведений.
Последующие параграфы настоящей главы посвящены некоторым вопросам,
касающимся природы искусства вообще и музыки в особенности, а также вопросам метода
анализа музыкальных произведений. При этом в вводной главе затрагиваются далеко не все
относящиеся сюда вопросы: многие из них (например, вопрос о природе мелодии, ритма,
музыкальных форм, о программности в музыке и другие) будут освещены в последующих
главах учебника, в которых также содержатся и примеры целостных анализов музыкальных
произведений.
[1] Оговорим, однако, что не все: например, каждая отдельная фраза мелодии содержит
спад. Без подобных противоречащих нарастанию моментов оно было бы лишено того
ощущения преодоления «препятствий» (или «тяжести»),которое сообщает здесь подъему
необходимое напряжение.
<стр. 35>
Кроме параллельного действия средств и элементов, встречается и имеет большое
значение действие в з а и м о д о п о л н я ю щ е е : речь идет о многочисленных случаях,
когда различные одновременно действующие средства способствуют не созданию одного и
того же выразительного эффекта, а раскрытию существенно различных сторон
музыкального образа. Так, выше уже шла речь о таких советских молодежных массовых
песнях, в которых ритм носит активный маршевый характер, а мелодическая линия
отличается плавностью, волнистостью, мягкостью, воплощая другую — лирическую —
сторону музыки этих песен. К взаимодополняющему типу может быть отнесено и
соотношение между декламационной мелодией и маршевым сопровождением в первых
тактах примера 1, о чем речь шла выше. И наконец, существенное различие сторон
музыкального образа может сгуститься до их п р о т и в о р е ч и я ; в этом случае речь
должна идти о в з а и м о п р о т и в о р е ч и в о м одновременном действии различных
средств. В следующем примере из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом
граде Китеже» сочетаются ритм и мелодический рисунок бойкого скоморошьего наигрыша
с жалобным тембром гобоя и минорным ладом, .печальная выразительность которого еще
усилена применением звука II низкой ступени:
<стр. 36>
Это противоречие — существенная черта характеристики персонажа оперы
(Гришки Кутерьмы).
Взаимодополняющее или взаимопротиворечивое действие может проявляться не
только в области характера музыки, но, как и параллельное действие, также в сфере
формообразования, например, ритмически непрерывное движение может смягчать,
вуалировать расчленяющее действие кадансов (подробнее — в главе V).
И наконец, следует заметить, что резкой границы между взаимодополняющим и
взаимопротиворечивым действием элементов провести нельзя, как нельзя ее провести и
между взаимодополняющим и параллельным действием: строго говоря, а б с о л ю т н о
параллельного взаимодействия вообще не существует, ибо р а з н ы е
с р е д с т в а всегда в к а к о й - т о с т е п е н и дополняют друг друга — они могут
давать лишь п р и б л и з и т е л ь н о один и тот же выразительный эффект, но не
в п о л н е тот же самый.
Умение верно определять характер действия и взаимодействия различных средств
весьма существенно для анализа музыкального произведения.
ГЛАВА II
Мелодика
<стр. 44>
Т р е т ь я группа значений имеет весьма существенное, принципиальное отличие от двух
рассмотренных. Дело в том, что значения, входящие в первые две группы, не связаны ни e какими
предположениями о конкретном характере музыкальной выразительности, о тех или иных эстетических
свойствах музыки: некоторые значения предполагают лишь само наличие художественной осмысленности,
характерности, но не какую-либо определенную природу этой осмысленности и характерности. Напротив,
третья группа значений предполагает мелодичность, певучесть как определенное эстетическое качество
(вспомним еще раз греческий корень слова «мелодия») . В эту группу входит не только наиболее обобщенное
понимание мелодии как мелодического начала, мелодической стихии музыки, но и любое частное
применение термина, если оно неразрывно связано с представлением о мелодичности как эстетическом
свойстве. Указание «яснее выделяйте мелодию», равносильное указанию выделять главный голос, ничего не
говорит о самом характере этого голоса. Значение слова «мелодия» всецело относится здесь к первой группе.
Но восклицание «какая прекрасная мелодия!» предполагает мелодичность. Оно едва ли может иметь в виду
такую музыкальную мысль, в которой главным фактором выразительности служит острый ритм при быстром
темпе или вообще, в силу совокупности ряда условий (тембровых, регистровых и т. д. — например, pizzicato
у низких струнных), отсутствует элемент певучести. В этом восклицании значение слова «мелодия»
относится отчасти к первой, отчасти к третьей группе.
То же самое следует сказать и о слова «мелодия» как н а з в а н и и музыкального произведения
(вспомним «Мелодию» для скрипки Чайковского, пьесы того же названия для фортепиано Рубинштейна и
Рахманинова). Основанием для такого названия является, конечно, певучесть музыки, а не одно лишь
наличие в произведении «главного голоса», хотя бы содержательного, интересного. Это название подошло
бы, например, к этюду Шопена ми мажор ор. 10 № 3, но не подошло бы к «хроматическому» этюду ор. 10 №
2, несмотря на то, что его мелодия (не певучего, не песенного характера) очень выразительна, интересна,
гибка.
Весьма важно, что певучесть связана прежде всего с выражением л и р и ч е с к о й (в широком
смысле) эмоции. Вот почему представление о мелодичности ассоциируется обычно e музыкой лирического
характера. Это подтверждают не только пьесы с названием «Мелодия», но и разнообразные другие факты
(так, например, в типичной сонатной форме побочная партия бывает и лиричнее и мелодичней, чем главная;
то же самое можно сказать о медленных частях цикла по сравнению с быстрыми). Наконец, не случайно
многие
<стр. 45>
композиторы гениального мелодического дарования (Шопен, Чайковский, Рахманинов) проявили себя как
величайшие лирики.
Рассмотрим теперь значение других терминов того же корня, что мелодия: мелос, мелодика.
Термин м е л о с , точно воспроизводящий упомянутое греческое слово, был введен в
музыкознание около сорока лет назад, почти одновременно в России (Б. Асафьев) и за рубежом.
Его значение приблизительно то же, что и значение слова «мелодия» в наиболее обобщенном
понимании, т. е. в смысле мелодического начала, мелодической стихии музыки. Введение нового термина
отчасти было вызвано тем, что слово «мелодия» имеет, как мы уже видели, много других значений. Но, кроме
того, — и это весьма существенно, — в понятии мелоса специально акцентируется песенная
н е п р е р ы в н о с т ь мелодического развития, его стихийно-эмоциональный импульс, процессуально-
динамическая сторона, а не оформленность мелодии в законченную и отграниченную музыкальную мысль.
Естественно, что слово «мелос» не может применяться по отношению к отдельной конкретной мелодии.
Правда, оно не всегда употребляется только в описанном наиболее общем значении: в музыковедческой
литературе встречались (в частности, и в работах Б. Асафьева) выражения «мелос Рахманинова», «опора
композиторского творчества на народный мелос» и т. п. Однако обычно в таких случаях пользуются
термином м е л о д и к а .
Этот последний термин имеет два основных значения. Одно из них только что упомянуто: в с я
совокупно сть и общие свойства мелодий какого -либо рода, жанра,
с т и л я , х а р а к т е р а и т . д . (например, вокальная мелодика, романсная мелодика, русская
народная мелодика, мелодика русской протяжной песни, мелодика Чайковского, мелодика романсов Глинки,
лирическая мелодика и т. д.).
Второе значение слова «мелодика» — у ч е н и е о м е л о д и и , н а у к а о м е л о д и и .
Это значение, в свою очередь, допускает несколько вариантов, в зависимости от того или иного понимания
мелодии. Название настоящей главы имеет в виду учение о мелодии.
[1] Например, иногда говорят об активном, решительном характере интервала восходящей кварты. В
действительности же это лишь одна из выразительных возможностей данного интервала. Реализуется она,
если кварта ясно выделена, направлена от доминанты к тонике и от затакта к сильной доле, идет не в
слишком медленном движении, звучит не слишком тихо, не в слишком высоком и не в слишком низком
регистре. Весьма существен, разумеется, и предполагаемый характер исполнения, при котором акцент на
сильной доле достаточно подчеркнут. Ход на кварту, удовлетворяющий всем этим условиям, уже может быть
назван активной интонацией восходящей кварты.
<стр. 48>
сот («ступеней») естественно оказывается о г р а н и ч е н н ы м , ибо этого требует о р г а н и з а ц и я (в
словесной речи ограничено в пределах каждого языка — количество звуков речи, которые, как и звуки
ладотональной системы, фиксированы и строго дифференцированы). Иначе говоря, ладотональная
организация — та с п е ц и ф и ч е с к а я о с н о в а , которая отличает музыкальное интонирование от
речевого. Отказ от этой основы приводит к распаду мелодии, распаду музыкального искусства.
Мелодия более организована, чем речь, и в ритмическом отношении: она пользуется
фиксированными и дифференцированными соотношениями д л и т е л ь н о с т е й звуков (в смысле
ритмической организованности к мелодии приближается речь стихотворная). Строгая ладовая и ритмическая
организация мелодии — это не «оковы» для ее выразительности: наоборот, высокая степень
организованности служит богатейшим источником самой разнообразной музыкальной
выразительности, далеко превосходящей выразительные возможности речевых интонаций — «мелодии
речи».
Мелодия, как и отдельная интонация, представляет собой единство различных сторон. Для
выразительного характера мелодии (как и отдельной интонации) существенны и мелодический рисунок, и
лад, и ритм, и темп, и регистр, и динамика, и тембр, и самый способ исполнения (например, legato или
staccato), а нередко также подразумеваемые мелодией гармонические соотношения. Но не все эти стороны
имеют одинаковое значение для строения, для внутренней логики мелодии, не все они одинаково важны для
у з н а в а е м о с т и данной мелодии. Легко убедиться, что мелодия, исполненная тихо или громко,
голосом или на любом инструменте, узнается слушателем как та же мелодия, если сохранены без изменения
высотные и временные (темп, ритм, метр) соотношения. И наоборот: если существенно изменить высотные
или временные отношения звуков (а тем более и те и другие вместе), то даже при сохранении тембра,
громкости, регистра, способа исполнения узнать, определить мелодию как ту же будет совершенно
невозможно. Отсюда видно, что главную роль в мелодии играют высотная и временная стороны. В частности,
в первую очередь от ритма, от ритмических остановок, от ритмической повторности зависит
р а с ч л е н е н н о с т ь мелодии на части. Другие средства расчленения (например, гармонические—
кадансы) сохраняют свою силу (как расчленяющие) только тогда, когда действуют в этом отношении в
контакте с ритмом или, во всяком случае, вне противоречия с ним. Точно так же в первую очередь от ритма
зависят многие общие ж а н р о в ы е свойства мелодии, например маршевость, танцевальность,
песенность. Тот
<стр. 49>
или иной ритм — равномерный или неравномерный — необходимо присутствует в любой музыке, в любой
мелодии. Но, будучи относительно самостоятельным элементом музыкального искусства, он не составляет в
мелодии ее наиболее с п е ц и ф и ч е с к о й стороны: такой стороной несомненно являются
в ы с о т н ы е изменения. Есть очень мало мелодий, состоящих сплошь из звуков одной высоты. Таковы
лишь некоторые древние молитвенные речитации или — в более позднее время — мелодии, связанные с
какой-либо особой-изобразительно-выразительной задачей, например воплощающие образ «неживого»
существа («мелодия» Каменного гостя в финале «Дон-Жуана» Моцарта или призрака Графини в 5-й картине
«Пиковой дамы» Чайковского) [1]. Полноценная, живая, певучая мелодия содержит хоть какое-нибудь
изменение высоты. Напротив, такая мелодия может вовсе не содержать изменений
д л и т е л ь н о с т е й звуков, т. е. может двигаться с п л о ш ь звуками одной длительности: например,
первая тема «Des Abends» Шумана, певучая мелодия этюда Шопена ор. 25 № 1, первая тема Andantino 4-й
симфонии Чайковского, тема трио из дивертисмента его 2-й сюиты, наконец, ряд его певучих тем, где
имеется синкопированное движение звуками одной длительности, например трио фортепианного вальса fis-
moll, певучая тема побочной партии 5-й симфонии [2].
[1] Исключительный пример — романс П. Корнелиуса, который так и назван «Ein Ton».
[2] В последнем из названных примеров каждая третья четвертная длительность заменена восьмой с паузой.
Высотные соотношения, как сказано в предыдущем параграфе, имеют две стороны — ладовую
основу и мелодическую линию. Следующий параграф будет посвящен ладовой стороне мелодии, дальнейшие
— преимущественно вопросам мелодической линии, после чего будут даны анализы отдельных мелодий.
Вопросы ритма выделены в специальную главу.
[1] В большинстве случаев — не означает всегда: например, отличие итальянской народной мелодии от
немецкой (в обоих случаях господствует мажор) лежит прежде всего не в ладовой, а в ритмической и
мелодической области.
Не менее важен анализ ладовой стороны мелодии для уяснения непосредственного выразительного
характера мелодии, ее эмоционального строя. Здесь существенны два момента: 1) ладовая
н а п р я ж е н н о с т ь звуков и интервалов мелодии, соотношение ладово-устойчивых и неустойчивых
звуков, степень интенсивности тяготений тех или иных звуков или отрезков мелодии; 2) ладовая
о к р а с к а (ладовый колорит) мелодии — более светлая (более мажорная) или» более темная (более
минорная).
Остановимся на этих моментах.
Известно, например, что пентатонные мелодии (и мелодические обороты), лишенные острых
полутоновых тяготений, применяются композиторами не только с целью воплощения старинного или
народного характера образа, но и нередко для выражения спокойных, созерцательных состояний, для
передачи ощущений, вызываемых картинами природы и т. п. В подобных случаях применяются, однако,
мажорные варианты пентатоники, ибо речь идет об образах не только спокойных (что связано с отсутствием
острых тяготений), но и просветленных. Сочетание же покоя и просветленности — основная выразительная
возможность мажорной пентатоники.
Известно также, что среди различных средств, передающих усиление напряжения, видную роль
играют и ладовые средства. Так, в следующей фразе самый высокий звук является вместе с тем и наиболее
острым в ладовом отношении, наиболее интенсивно тяготеющим. Существенно для выразительности
мелодии, что этот звук (VI низкая ступень) вносит в мажорную мелодию элемент минора, как бы «ноту
горечи»:
<стр. 52>
Таким образом, степень ладового напряжения и ладовую окраску звуков мелодии следует
постоянно иметь в виду при анализе.
Отметим, что в отдельных исключительных случаях кульминация, как точка наивысшего
напряжения мелодии и как момент центральный по значению и смыслу, может создаваться прежде всего
именно ладовыми средствами — без того, чтобы кульминационный звук был высоким или достигался
восходящим движением. Так, в первой части романса Глинки «Ночной зефир» кульминацией каждой из
начальных фраз служит верхняя квинта лада (до), но кульминация всей мелодии, ее смысловой центр — это
ладово-яркий звук И низкой ступени (соль-бемоль):
Звук этот выделен ритмически — иначе он не мог бы приобрести центральное значение. Однако
ритмическая длительность представляет собой в данном случае лишь необходимое условие для
впечатляющего воздействия ладового напряжения звука. Чтобы убедиться в этом, было бы достаточно, не
меняя ритма, заменить II низкую ступень обычной II ступенью (соль): эффект кульминационного напряжения
сразу исчезнет, а ритмическая длительность звука будет восприниматься лишь как подчеркивание каданса,
окончания, т. е. как замедление, успокоение.
<стр. 53>
Р а з в и т и е мелодии, даже коренное, качественное изменение музыкального образа нередко в
значительной мере (а иногда всецело) основано на ладовых, ладотональных, ладогармонических средствах.
Так, в следующем примере мелодия второго четырехтакта почти не отличается от мелодии первого
четырехтакта по ритму и рисунку (линии). Но ладовые и ладогармонические изменения (вместе с изменением
регистра во втором двутакте) существенно меняют характер музыки, вносят в светлую лирическую тему
оттенок скорби:
Напомним опять типичную затактовую восходящую кварту от доминанты к тонике, еще со времен
французской революции начинающую многие революционные песни гимны (в том числе «Марсельезу»,
«Интернационал», Гимн Советского Союза) и носящую решительный, активный характер — вследствие
сочетания восходящего скачка с определенностью, свойственной полному совершенному кадансу.
Наконец, для л и р и ч е с к и х мелодий в музыке XIX века типична интонация восходящей
сексты (особенно от V к III ступени), равно как и мотивы в о б ъ е м е сексты. Причина заключается здесь в
сочетании широты, консонантности, гармонической «наполненности» и ясно выраженной ладовой окраски
(мажорность, минорность) интервала:
<стр. 55>
[1] См. также пример 348, где приведено окончание вступления симфонической поэмы Листа «Прелюды», в
котором большую роль играет скрытый интервал тритона.
Эти скрытые интервалы имеют здесь не меньшее значение для выразительности мелодии, нежели
интервалы явные.
Иногда ладовые связи могут объединять моменты мелодии, находящиеся на сравнительно большом
расстоянии. Так, ладово-неустойчивый звук (например, вводный тон) может разрешиться в устойчивый через
несколько тактов. Подоб-
<стр. 56>
ного рода связи называются с о е д и н и т е л ь н ы м и и н т о н а ц и я м и :
Наконец, при анализе ладовой стороны мелодии весьма существенно учитывать, имеет ли значение
для данной мелодии также и ощущение г а р м о н и и или же эта мелодия (например, древний напев)
относится к эпохе, когда гармоническое музыкальное мышление еще не возникло или не развилось в
достаточной степени.
В первом случае для мелодии очень важна ее гармонизация. В частности, более редкие смены
гармонии служат более широкому дыханию музыкальной мысли. Одна гармония способна до некоторой
степени объединить соответствующий ей отрезок мелодии в единое целое. Так, мелодия следующего
восьмитакта сама по себе могла бы быть понята и гармонизована как мелодия периода с половинным
кадансом в конце первого четырехтакта и полным в конце второго. В этом случае она звучала бы гораздо
более дробно, расчлененно, менее широко, чем в оригинале, где вся восьмитактная мелодия объединена
одной тонической гармонией:
<стр. 57>
Далее, гармония часто создает в мелодии такие соотношения, которые непосредственно из ладового
значения звуков мелодии не вытекают. Сюда относятся тяготения неаккордовых звуков к аккордовым,
прежде всего тяготения задержаний. Выразительный эффект неаккордового звука основан на
п р о т и в о р е ч и и между гармоническим комплексом и звуком мелодического голоса, не входящим в
этот комплекс, причем это противоречие ощущается наиболее остро, когда неаккордовый звук метрически
подчеркнут, т. е. именно в случае задержания. При восприятии задержания слушатель ясно предчувствует
разрешение и желает его, т. е. желает устранения «противоречия» посредством перехода неаккордового звука
мелодии в смежный по высоте аккордовый. Тяготение задержания, как правило, острее, чем тяготение
неустойчивого звука лада к устойчивому: так, на вводном тоне, гармонизованном доминантовым трезвучием,
возможна длительная остановка мелодии, завершающая ее значительный отрезок, например предложение,
причем следующее предложение вовсе не обязательно должно начаться с тонической примы, разрешающей
тяготение вводного тона; задержание же, как правило, «требует» разрешения немедленно — в близкий по
времени момент.
В связи со сказанным, а также в связи тем, что интонация задержания с разрешением направлена от
метрически более сильного времени к слабому и носит плавный характер (секунда), основные возможности
задержаний связаны преимущественно с лирической (в широком смысле) выразительностью — от
чувствительных «вздохов» до страстных порывов, от романтического «томления» до взволнованных,
приподнятых состояний:
<стр. 58>
<стр. 59>
Выразительный эффект интонации задержания может быть усилен, если самому задержанию
предшествует подготавливающий и подчеркивающий его момент из одного или нескольких звуков:
Задержания весьма типичны, например, для лирической мелодики западноевропейских романтиков
(Шопен, Шуман, Вагнер) и Чайковского. Большое значение приобрел, в частности, оборот, приведенный в
примере 33.
Встречаются, однако, и лирические мелодии, свободные или почти свободные от задержаний.
Таковы, например,
<стр. 60>
некоторые медленные темы Бетховена, представляющие лирику благородно-мужественную, светлую,
объективную.
<стр. 63>
В примерах 43, 44 даны мелодически тождественные окончания двух предложений романса. В
конце первого предложения неожиданная модуляция в тональность III низкой ступени подчеркивает иную
плоскость, иной мир — сновидение. В конце второго предложения тот же мелодический оборот с теми же
словами имеет несколько иной оттенок: на первый план выступает окончательное и горькое утверждение, что
<стр. 64>
«то был сон», т о л ь к о сон. Утверждение передается полным кадансом в г л а в н о й тональности, а
«ноту горечи» придает звук VI пониженной ступени. Таким образом гармоническое варьирование
существенно меняет самый смысл мелодического оборота.
3. Вся мелодия целиком получает при повторении иную гармонизацию. Яркий пример — третья
вариация в «Персидском хоре» из оперы Глинки «Руслан и Людмила». Другой пример — в интермеццо 3-го
концерта Рахманинова, где даны четыре разные гармонизации одной мелодии. Этот прием переосмысления
мелодии встречается и в советской музыке (ср. тему средней части главной партии финала трио Шостаковича
в экспозиции и репризе; см. также различные гармонизации лейтмотива d—es—с—h в III и IV частях 10-й
симфонии Шостаковича).
§ 4. Основные предпосылки выразительности мелодической линии
Выразительность мелодической линии опирается прежде всего, как уже было упомянуто, на
естественную связь восходящего движения с нарастанием напряжения, нисходящего — со спадом,
успокоением. Однако соотношение высоких и низких звуков имеет и другую выразительную возможность:
низкие звуки воспринимаются как более «тяжелые», «массивные», высокие — как более «легкие»,
«воздушные». Причины этого просты: низкий звук богаче обертонами; больший предмет издает более низкий
звук (сравни скрипку и контрабас, трубу и тубу), голос мужчины ниже, чем голос женщины или ребенка. Все
это имеет значение главным образом по отношению к различию р е г и с т р о в . Так, если одна и та же
мелодия (тема) последовательно проходит в музыкальном произведении в разных регистрах, то очень часто
наиболее напряженным (кульминационным) проведением оказывается проведение в н и з к о м (басовом)
регистре (см. многие фуги Баха, например фуги до минор и до-диез минор из I тома «X. Т. К.»). Для самой же
мелодии, для мелодического д в и ж е н и я (т. е. для движения внутри одной мелодии), если в нем нет
сопоставления звуков далеких регистров, значение этой выразительной возможности более ограничено. Она
реализуется п р е ж д е в с е г о в крайних регистрах: в высоком, где ясно ощутима легкость звуков и где
поэтому дальнейшее восхождение может произвести впечатление исчезновения, истаивания (см. окончание
медленной части фа-минорного концерта Шопена); в низком, где ясно ощутима массивность звуков и на этой
основе нередко естественно возникает нарастание при нисходящем
<стр. 65>
движении (см. окончание первого периода «Мелодии» для скрипки Чайковского, где нарастание связано с
движением к самому низкому звуку диапазона скрипки). Встречаются, правда, нисходящие нарастания,
начинающиеся в высоком регистре и охватывающие большой диапазон (таковы, например, кульминационные
построения в I части и в финале
5-й симфонии Чайковского, предъикт перед репризой в I части «Аппассионаты» Бетховена), но такие
нарастания обычно носят особый, специфический характер, связаны с постепенным сгущением колорита,
омрачением звучания. Они применяются в музыке весьма драматической, трагической. Во всяком случае,
основное значение сохраняет первая возможность: связь высотного подъема с нарастанием напряжения,
спада — с затуханием. Эту возможность следует считать как бы первичной. Другая же является вторичной
[1].
[1] Эта вторичная возможность реализуется, главным образом, начиная с музыки XIX века, хотя
примеры восходящих затуханий встречались уже у Моцарта. Назовем в связи с этим еще несколько
дополнительных примеров: восходящее затухание перед побочной партией экспозиции 6-й симфонии
Чайковского (фраза альтов; в репризе, как упомянуто, перед побочной партией — нисходящее нарастание);
нисходящее нарастание в конце «Баркаролы» Шопена; восходящее затухание в конце I части этой пьесы.
Наконец, во вступлении к III акту оперы Вагнера «Тристан и Изольда» имеется сочетание восходящих
затуханий и нисходящих нарастаний.
При этом хотя чаще скачок воплощает момент напряжения, а плавное движение — момент
разрядки (особенно ти-
<стр. 69>
пично в этом смысле соотношение в о с х о д я щ е г о скачка и последующего н и с х о д я щ е г о
плавного движения, примеры 46—50), но иногда реализуется упомянутая противоположная выразительная
возможность. Так, в примере 55 очень «плотное» поступенное восходящее движение создает напряжение, а
отвечающий ему квинтовый скачок вниз— разрядку:
Понятия скачка и плавного движения до некоторой степени относительны. По сравнению с
движением по секундам взлет по аккордовым звукам (даже если каждый интервал — всего лишь малая
терция) может приобрести значение скачка. Мотивы, подобные следующим, отчасти аналогичны скачку с
заполнением:
Нередко подготовка скачка, скачок и его заполнение образуют вместе более или менее длительную
мелодическую фразу:
(см. также примеры 47 и 74).
Очень часто закономерность соотношения скачков и плавного движения проявляется более
свободно и гибко. Заполнение скачка может следовать не сразу, а на некотором «расстоянии», в частности
двум скачкам может отвечать одно общее заполнение. Так, в первом восьмитакте примера 60 первая
половина (четырехтакт) содержит два восходящих скачка (квартовый и квинтовый), каждый из которых
подготовляется «раскачкой», а во второй половине дано общее поступенное нисходящее заполнение всего
охваченного октавного диапазона:
Иногда понятие скачка с заполнением можно применить к движению не звуков мелодии, а целых
мотивов, фраз. Например, наряду с восходящими и нисходящими секвенциями встречаются и такие, при
которых за перемещением звена на большой интервал следует перемещение на меньший интервал в обратном
направлении. Такова секвенция в связующей партии I части 5-й сонаты Бетховена. Интересен в этом от-
<стр. 71>
ношении следующий пример, где за скачком, образуемым сопоставлением двутактных звеньев, следуют
«заполняющие» однотактные звенья:
Наконец, закономерность скачка и заполнения допускает и иное, гораздо более широкое и общее
понимание. Понятие скачка, как отдельного хода мелодии, заменяется при таком новом понимании более
общим понятием б ы с т р о г о о х в а т а ш и р о к о г о д и а п а з о н а , независимо от того,
охватывается ли диапазон одним скачком, движением по звукам аккорда или даже поступенным движением.
Понятие же «заполнение скачка» заменяется соответственно понятием более медленного «освоения» —
р а с п е в а н и я охваченного широкого диапазона или его части. Сравнительно быстрый охват широкого
диапазона обычно дает (почти независимо от способа охвата) ощущение большего простора, воздуха,
большей разреженности рисунка, а пребывание (на протяжении такого же времени и такого же «количества
звуков») в узком диапазоне — ощущение большей «плотности» рисунка.
В следующем примере после начальной фразы, быстро охватывающей широкий диапазон (с
упомянутой в предыдущем параграфе секстовой основой) и содержащей скачок с частичным заполнением,
следует фраза, распевающая более узкий отрезок диапазона:
Иногда начальные мелодические построения широкого шпиазона повторяются, и лишь затем
начинается плавное распевание:
<стр. 72>
Закономерное соотношение скачков и плавных движений в тесном смысле, равно как и описанное
только что закономерное чередование различных степеней «плотности» мелодического рисунка, — одно из
важных условий пластичности, эластичности мелодической линии, ее сжатий и растяжений.
Существенное значение для выразительности мелодической линии имеет явление, которое
естественно назвать мелодическим с о п р о т и в л е н и е м . Под этим термином имеются в виду
отдельные ходы, шаги мелодии в направлении, п р о т и в о п о л о ж н о м общему направлению движения
мелодии в данном отрывке. Сопротивление способно внести в мелодическую линию элемент борьбы, сделать
линию более упругой и в то же время резче подчеркнуть ее о с н о в н у ю направленность. Например,
взволнованный характер следующей мелодии в значительной мере связан с тем, что общее нисходящее
движение тактов 2—8 многократно прерывается яркими восходящими интонациями:
<стр. 73>
С общим явлением мелодического сопротивления тесно связано частное явление мелодического
торможения. Чтобы затормозить какое-либо движение, нужно, как известно, приложить силу, действующую в
обратном направлении. Мелодическое торможение это и есть движение, противоположное основному
направлению мелодии и примененное в ее конце с целью остановить, замкнуть, «закруглить» движение (см.
пример 528).
И наконец, с основными предпосылками выразительности мелодической линии тесно связано
явление так называемой с к р ы т о й п о л и ф о н и и . Выше упомянуто, что поступенное движение есть
основа мелодической линии. Это обусловлено, в частности, тем акустико-психологическим фактом, что при
движении по секундам последующий звук максимально быстро вытесняет из сознания воспринимающего
след предыдущего звука, а это, в сочетании с высотной близостью (смежностью) тонов, обеспечивает
впечатление как бы максимально полного (почти без «остатка», без «следа») п е р е л и в а одного звука в
другой. Наоборот, при мелодическом скачке может возникнуть некоторая иллюзия, будто предшествующий
звук продолжает звучать вместе с последующим, т. е. будто мелодическая линия как бы расщепляется на две
линии. Этому ощущению способствует и то, что скачок мелодии при прочих равных условиях обращает на
себя большее внимание, чем поступенное движение, и поэтому звуки, образующие скачок (т. е. звук,
покинутый скачком, и звук, взятый скачком), имеют тенденцию в ы д е л я т ь с я в мелодической линии.
Учитывая же господствующую общую тенденцию к плавности, поступенности мелодического движения, в
частности к разрешению ладовых и гармонических неустоев в смежные по высоте тона, можно
сформулировать следующее положение: е с л и с к а ч к о м в з я т з в у к , с м е ж н ы й п о
высоте со звуком, недавно покинутым скачком, то эти два звука,
образуют соединительную секундовую интонацию, спо-
<стр. 74>
собную стать исходным моментом дальнейшего развития скрытого
г о л о с а . Элементарная схема такого рода расщепления мелодической линии на два скрытых голоса такова:
В некоторых случаях даже тема крупного инструментального сочинения, особенно если она
выдержана в народном духе, может ограничиться описанными простейшими типами интонирования —
размахом и скачком к квинтовой вершине с последующим извилистым ниспаданием к тонике:
<стр. 78>
<стр. 80>
При этом не предполагается, что подъем обязательно состоит из сплошного восхождения (т. е. не
содержит нисходящих интонаций и повторений звуков), а спад — из сплошного нисхождения. Речь идет о
совокупности подъема в ц е л о м и спада в ц е л о м , что не исключает в каждой из этих ветвей
отдельных интонаций противоположного направления.
Точно так же понятие волны не предполагает, что спад должен достичь обязательно той высоты, с
которой начался
<стр. 81>
подъем: спад может закончиться и выше, и ниже этого звука (см. двутактные волны примера 54).
И наконец, мелодическая волна не является музыкально-с и н т а к с и ч е с к и м понятием,
подобным, например, понятию периода. Во-первых, мелодия далеко не всегда р а с ч л е н я е т с я на
волны (подробнее —в главе VI). Во-вторых, если, например, под начальным периодом произведения имеется
в виду построение, которое, как правило, в каждом случае отличается полной определенностью, то начальная
волна мелодии может пониматься в различных — более узких и более широких значениях. В следующем
примере начальной волной служат и первые пять звуков мелодии, и первый полутакт, и первый такт:
[1] Впрочем, шестой мотив (такт) представляет собой не волну, а только спад; ощущение волны все
же возникает, ибо переход от окончания предыдущего такта к началу данного представляет собой подъем.
<стр. 82>
Подобные волны секвентных нарастаний и спадов — в самых различных вариантах — характерны
для мелодики некоторых композиторов XIX века, например Вагнера, Чайковского (см. также ниже пример
97). Кажущиеся весьма простыми по своим средствам, такие волны сложились, однако, на сравнительно
высоком этапе развития музыкального мышления; старинным напевам, простейшим типам интонирования
такие волны не свойственны [1].
[1] Не следует думать, что в примере 88 и ему подобных эффект нарастания связан
и с к л ю ч и т е л ь н о с высотным подъемом. Обычно играют роль и другие факторы, в частности
внутреннее преобразование самих секвенцируемых мотивов. Так, в примере 88 в первых двух мотивах
вершина волны не подчеркнута (короткий звук на слабой доле), а в следующих — подчеркнута.
Встречается также о б р а щ е н н а я мелодическая волна, т. е. совокупность с п а д а и
п о д ъ е м а . Однако значение такой волны много меньше, чем обычной, вследствие того, что
з а в е р ш е н и е мелодической мысли, «мелодического дыхания» гораздо естественнее сочетается со
спадом, нежели с подъемом. Обращенная волна несравненно чаще встречается поэтому в малых масштабах,
где нет необходимости в прочном завершении, нежели в сколько-нибудь значительных (см., например,
первые два двутакта финала 11-й сонаты Бетховена). В более крупных масштабах такая волна обычно
содержит в конце некоторый спад, связанный с завершением построения, т. е. обращенная волна реализуется
не в ее чистой форме (см., например, первые 16 тактов до-диез-минорного вальса Шопена: 9 тактов—спад; 4
такта — подъем; 3 такта — снова спад). И наконец, в тех случаях, когда обращенная волна реализуется в
чистом виде на сравнительно большом протяжении, она все равно вос-
<стр. 83>
принимается, как конструкция менее устойчивая, менее завершенная, нежели обычная волна, и, как правило,
не сохраняется при повторении построения (например, во втором предложении периода повторной
структуры):
Вернемся к обычной волне. Весьма существен для выразительности кульминации подход к ней, ибо
кульминация черпает свою энергию прежде всего в ведущем к ней движении.
Рассмотрим п у т и д о с т и ж е н и я кульминации. Существуют два противоположных случая:
1) кульминация достигается поступенным движением и 2) кульминация берется широким скачком. В первом
случае есть, в свою очередь, две возможности далеко не равного значения. Поступенное движение к вершине
может означать отсутствие препятствий, неосложненность пути, движение как бы по инерции, с наименьшим
приложением силы. Поэтому оно пригодно для спокойных мелодий и притом, главным образом, для местных
вершин в небольших построениях (см. Вальс из Серенады для струнного оркестра Чайковского).
Несравненно большее значение имеет поступенный подход в музыке напряженной. Здесь
кульминация завоевывается шаг за шагом, медленным нарастанием. Подъемы развиты, длительны, нередко
осложнены повторениями звуков или возвратами (в чем сказывается «трудность» достижения кульминации);
имеет значение и гармоническая насыщенность музыки. Такой подход часто встречается в симфонической
музыке и особенно характерен для Чайковского и Вагнера [1]:
[1] Нет ничего удивительного в том, что поступенный подход встречается в столь различных
случаях. Помимо разницы в конкретных условиях применения (что было только что показано), причина
заключается в известной «нейтральности» самого принципа; наименее характерные средства обладают
наибольшим кругом применения (к этому положению мы еще будем возвращаться).
<стр. 84>
(см. также первую тему заключительной партии 8-й сонаты Бетховена; прелюдию Шопена C-dur; такты 18—
25 сонаты b-moll Листа и «Смерть Изольды» Вагнера, такты 47—61).
<стр. 85>
Кульминация, взятая скачком, наиболее типична для композиторов с мелодикой пластичной,
изящной, упруго-подвижной, каковы Моцарт, Шопен. Если скачок в таких случаях производит впечатление
«грациозного жеста», то сама вершина кажется яркой «вспышкой». В этом, а также в упругости, эластичности
звучания скачка, часто ведущего к синкопе, основа экспрессии в данном случае. Заполнение скачка бывает —
особенно у Шопена — извилисто-осложненным. Излюбленный интервал скачка — децима: она сочетает
широту охваченного диапазона с изменением ладовой функцш звука (в отличие от октавного скачка) и
мягкостью «растянутой терции» (см. пример 57).
Значительно реже встречаются скачки более острого характера:
В сравнении с поступенным подходом скачок дает эффект более прямой, но менее прочный и
длительный. Поэтому даже Шопен, желая достичь большей напряженности, иногда отдает предпочтение
поступенности: в скерцо b-moll певучая тема Des-dur достигает кульминации на звуке си-бемоль третьей
октавы, взятой октавным скачком; в репризе же посту пенный подъем на протяжении 15 тактов приводит к
кульминации полутоном ниже (си-дубль-бемоль), но значительно напряженнее звучащей. Первая
кульминация смелее, романтичнее, но более преходяща по эффекту1.
Существует и третий способ достижения вершины, промежуточный между первым и вторым: ряд
уступов, цепь активных шагов. Мелодия образует ломаную линию, складывающуюся из отдельных
восходящих ступеней:
[1] Показательно в этом смысле и сравнение побочных партий в сонатах b-moll и h-moll. Для
оживления в мечтательно-ноктюрновой теме сонаты h-moll достаточно скачка (правда, частично
подготовленного поступенностью), тогда как бурное нарастание в сонате b-moll требует более длительного
мелодического подъема.
<стр. 86>
*
1 Обозначая целое через с, большую часть через х, меньшую соответственно через с–x, получим пропорцию
c − x x . Решая квадратное уравнение, обнаружим, что х несоизмерим с с:
x
=
c
c
x=− ±
2
( )
5 − 1 . Приближенно
х = 0, 62с. Это значит, что для нахождения точки золотого деления какого-либо отрывка надо умножить число
его тактов (если нет смен метра и темпа) на 0,62 и полученное число тактов отсчитать от начала. Точка
золотого сечения восьмитакта приходится на первую долю 6-го такта, шестнадцатитакта — на первую долю
11-го такта.
**
В этом н дальнейших исследованиях ряда авторов о золотом сечении в музыке показано, что независимо от
вопроса о кульминации с о о т н о ш е н и е ч а с т е й (пропорции) музыкального произведения нередко
подчинено описанной закономерности (например, точка золотого сечения часто оказывается непосредственно
перед репризой трехчастной или сонатной формы, даже если она при этом не совпадает с кульминацией).
<стр. 89>
В примере 96 естественность длительного спада после короткого, стремительного подъема связана
с торможением спада, т. е. с наличием восходящих интонаций в конце нисходящих двутактных фраз; в
примере 97 — с интенсивными «опеваниями» отдельных звуков при спаде.
Очевидно, что чем ближе к началу мелодии находится вершина, тем меньше оснований видеть в
ней кульминацию р а з в и т и я и тем больше она походит на вершину-источник (начальную вершину), о
которой шла речь в § 5. Поскольку же вершина-источник, как сказано, не обязательно является первым
звуком мелодии, а может быть взята скачком, которому нередко предшествует «размах» (иногда достаточно
развитой), она, в свою очередь, приближается в подобных случаях к кульминации развития.
Другой тип совпадения кульминации развития с вершиной-источником возникает тогда, когда
кульминация развития начинает новое музыкально-синтаксическое построение, для которого она и
оказывается начальной вершиной. В следующем примере ля 7-го такта служит кульминацией всего
двенадцатитакта и одновременно вершиной-источником для второго шеститакта:
Подобное положение, естественно возникающее, когда кульминация начинает вторую половину
построения, довольно характерно для Чайковского (см. также первый восьмитакт побочной партии 6-й
симфонии). В большинстве же случаев, в частности при совпадении кульминации с точкой золотого деления
обычного восьмитакта (сильная доля 6-го такта), кульминация не начинает какого-либо синтакси-
<стр. 90>
чески самостоятельного построения, для которого она могла бы служить вершиной-источником:
Понятие вершины относительно: вершина данного фрагмента мелодии может уступить вершине
соседнего фрагмента; точно так же звук, который является вершиной данного небольшого построения,
сплошь да рядом не имеет такого же значения для более крупной части. Отсюда возникает различие общих и
местных кульминаций. Прежде всего очевидно, что в большой мелодической волне (и вообще в мелодии)
наряду с главной кульминацией (вершиной) могут существовать местные (особенно очевидно это в том
случае, когда большая волна состоит из ряда меньших).
Местные кульминации нередко образуют свою определенную, достаточно заметную линию («голос
вершин»). Она особенно ясна при секундовых соотношениях (см. в финале 8-й сонаты Бетховена постепенное
повышение от f 2 до с 3 в главной теме; и в I части 31-й сонаты связующую партию — такты 12—20 — переход
от колебания as—g—as к подъему, в последних тактах ускоряемому). Но и при отсутствии поступенной
линии смена местных кульминаций может быть сильно подчеркнута (см. основную тему побочной партии 5-й
симфонии Чайковского — Molto più tranquillo, где каждое из четырех проведений отмечено вершинами cis 3 ,
fis 3 , снова cis 3 и, наконец, общей кульминацией а 3 ). Иногда среди местных вершин выделяется одна,
приближающаяся по значению к главной и только ей уступающая — субкульминация или «предвершина»
(см. Largo 7-й
<стр. 91>
сонаты Бетховена, такты 5 и 7; в коде этюда Шопена As-dur op. 25 № 1 звуки c 3 и f 3 , а также в примере 95 —
сравнить звуки е 2 и g 2 ).
Если субкульминация п р е д ш е с т в у е т общей вершине, то противоположна ей
к у л ь м и н а ц и я о к о н ч а н и я , звучащая после общей вершины (иногда на значительном расстоянии
от нее) и связанная как бы с последним «вздохом» мелодии перед ее завершением:
(см. также в примере 99 звук f 2 в конце и в примере 136 звук gis 2 в 3-м такте с конца).
Иногда кульминация окончания может даже превосходить по высоте главную кульминацию
построения, но тем не менее «местный» характер кульминации окончания виден из всего контекста. В
примере 101 главная кульминация — соль 2-го такта (это шестой такт восьмитакта), а ля 3-го такта, данное
внутри общего спада, является лишь местной вершиной кульминацией окончания. Функция этой вершины
близка функции торможения перед завершением (восходящая интонация ми—ля перед концом спада).
Развитие мелодии, как мы только что видели, часто бывает связано со сменой
вершин, с повышением их высотного уровня и напряженности. Поэтому следует иметь в
виду п р е в ы ш е н и е к у л ь м и н а ц и и , как важное средство для усиления
выразительности музыки. Оно встречается внутри периода, когда второе предложение,
мелодически сходное с первым, обладает, однако, более высокой вершиной. И эта вторая
вершина, будучи кульминацией в с е г о возникшего таким образом большого построения,
приходится приблизительно на точку золотого сечения большого построения (например, на
шестой такт восьмитакта):
<стр. 93>
Наконец, можно говорить о кульминационной области или зоне (см. 5-ю симфонию
Бетховена, I часть, многократные «исступленные» повторения аккордов — II низкая и
двойная доминанта в начале коды, такты 382—395; прощальную фразу Волховы «Полонили
сердце...» в 7-й картине «Садко», 314; последние 4 такта «Немецкого вальса» из
«Карнавала» Шумана).
§ 7. Типы мелодического движения
<стр. 96>
*
*
В примере 112 первая половина представляет собой нисходящую секвенцию из восходящих мотивов, а
вторая половина, наоборот, — восходящую секвенцию из нисходящих мотивов.
**
В музыкально-теоретических работах термин «симметрия иногда применяется для обозначения простой
повторности (ааа...) либо всякого взаимного соответствия частей. Подробнее об этом см. главу VII. Здесь же
речь идет о симметрии в более тесном смысле.
*
Основные элементы рисунка: повторение начального звука, поступенный подъем, нисходящий скачок
(первая половина напева); повторение начального звука, поступенный спад, восходящий скачок (вторая
половина). Впечатление ответа усиливается благодаря обращению интервалов, охватывающих поступенное
движение, и интервалов скачка (кварта— квинта, квинта—кварта).
Два других типа симметрии встречаются гораздо реже. Один из них, значительно
более строгий, основан на движении от конца к началу и представляет поэтому
последовательное «зеркальное» отражение рисунка и ритма, подобное «возвратным» или
«ракоходным» имитациям в полифонии. О его роли будет сказано далее.
Наконец, третий тип основан не на последовательном отражении «звук за звуком»,
а на перестановке интонаций в обратном порядке, т. е. на перемещении целых участков
мелодии без перемен внутри них:
(см. также: Бетховен, 11-я соната, I часть, такты 4—7 от конца экспозиции; Шопен. Вальс
ор. 18, вторая тема, As-dur; Шостакович. «Песня о встречном», первое предложение).
Нельзя, однако, утверждать, что симметрия рисунка несовместима с динамизмом
мелодии. В прелюдии Шопена C-dur (первые 8 тактов) эмоционально насыщенная мелодия
выполнена в виде волны с симметричными подъемом и спадом; заметим все же, что во
втором предложении, значительно более динамичном, симметрия исчезает.
<стр. 99>
Примеры показывают, что симметрия свободная решительно преобладает над
строгой. Добавим, что нередко встречается симметрия частичная, неполная, как, например,
в следующей танцевально-игровой, близкой народной песне мелодии:
**
В примере 117 замечательная д в о й н а я симметрия — в пределах четырех и восьми тактов.
*
Тема фуги es-moll в возвратном движении приводится С. С. Скребковым в более свободном варианте (см.
«Полифонический анализ». М., 1940, стр. 54). Характерно, что такие имитации и каноны считались трудными
даже у старых контрапунктистов, обладавших огромной техникой; ограничивались поэтому преимущественно
краткими темами.
<стр. 100>
Преобладание свободно трактованных закономерностей над строгими вообще
нередко наблюдается в музыке; в особенности это относится к закономерностям
временного порядка, связанным со структурой и формой. Подчинение музыки
организующим закономерностям есть настолько же важный и непреложный факт, как и
уклонение музыки от чрезмерно точного им следования. Это последнее нередко
игнорировалось теоретиками, искавшими в музыке математически точное выражение тех
или иных законов (например, пропорций в музыкальной форме) *.
Возвращаясь к мелодической симметрии, отметим некоторые характерные черты ее
применения. Достаточно строгая симметрия встречается иногда в особых случаях
экспрессии, выходящих за пределы обычного. Таково изображение механического
движения в примере 116 или запечатление болезненного психического состояния ** в
характеристике Гришки Кутерьмы (примеры 121 —122). В первом из приведенных ниже
примеров мелодическая и гармоническая симметрия настолько точна, что может быть
получена путем отражения нотной записи в зеркале; во втором примере сделана
перестановка интонаций:
*
То же можно сказать и о музыкальном строе. Практика профессиональной музыки (как установлено трудами
Н. А. Гарбузова) основана на з о н н о м принципе, т. е. па возможности довольно значительных отклонений
от Точной высоты звука.
**
Здесь мы сталкиваемся с парадоксальным, на первый взгляд, положением: наиболее нормативный (в
принципе) прием применен, чтобы отобразить нарушение нормы. Очевидно, это возможно именно из-за не
соответствия т о ч н о й симметрии естественной направленности музыкального развития, о чем уже шла
речь. Заметим, что формулы гармонических симметрии иногда применяются Римским-Корсаковым в
фантастике (см., например, тему подводного царства в «Садко» перед 100) и Чайковским в темах фатального
характера (см., например, начало разработки 6-й симфонии).
Римский-Корсаков чаще других композиторов обращался к мелодической
симметрии; в этом можно видеть связь с
<стр. 101>
уравновешенными элементами в народной мелодике, а шире — с распространенным в
народном искусстве орнаментом — узорной симметрией *.
Итак, одно из общих свойств мелодий первого типа (равновесие, симметрия)
заключается в ясно выявленном в з а и м о с о о т в е т с т в и и элементов мелодической
линии, в их большей или меньшей соразмеренности.
Другое общее свойство относится не к взаимному отношению элементов, а к
х а р а к т е р у движения мелодии. Как мы знаем, подъемы и спады обычно соединяются в
одно целое мелодическими волнами. Поэтому мелодическое движение, к какому бы типу
оно ни принадлежало, в той или иной мере оказывается волнообразным;
«волнообразными» можно назвать линии едва ли не большинства мелодий. Но от этого
свойства, присущего самым разнохарактерным мелодиям, надо отличать
в о л н о о б р а з н о с т ь в б о л е е т е с н о м с м ы с л е с л о в а . Волнообразна в
тесном смысле слова или «волниста» та мелодия, которая представляет серию малых волн,
мерное чередование небольших подъемов и спадов; такая волнистость есть, в основном,
нецелеустремленное движение, при котором мелодия более или менее держится избранного
уровня, мало изменяет тесситуру. Эти черты можно видеть в большей части равновесных и
симметричных мелодий, которые мы приводили (например, №№ 111, 114, 116) **.
Ритмика волнистых мелодий отличается чаще всего либо равномерностью, либо
периодичностью рисунка. К волнистому типу относится большая часть мелодий
спокойного характера, как, например, следующие ***:
<стр. 102>
(см. также «Тему радости» 9-й симфонии, побочную тему 21-й сонаты Бетховена и первую
тему баллады F-dur Шопена).
Плавные колыхания вальсовых мелодий бывают выражены не только в ритме, но и
в рисунке (см.: Шуберт. Симфония h-moll, побочная партия; Лист. «Забытый вальс», а также
пример 229).
Волнисты некоторые изобразительные мелодии, связанные с образами природы, в
*
Строгая симметрия, выраженная как противодвижением, так и равным отражением, за последние
десятилетия приобрела большую распространенность в музыке некоторых композиторов, особенно —
использующих серийную систему.
**
Те из уравновешенных мелодий, где нет повторно-волнообразного движения, сложены как одна большая
волна (например, № 113).
***
В примере 123 интересно сочетание прямых и обращенных волн, симметричная волнообразность.
первую очередь, конечно, с образами водной стихии (см. тему моря из «Садко» Римского-
Корсакова, а также «Баркаролу» из «Сказок Гофмана» Оффенбаха).
Особое выразительное значение имеет яркая волнистость в сопровождающих
голосах — бросая свой отблеск на мелодию, она может служить средством большого
лирического насыщения музыки (см. этюд Des-dur Листа, любовные сцены из «Ромео и
Джульетты» Прокофьева — «Любовный танец» № 21, «Интерлюдия» № 43).
Разновидностью волнистого движения следует считать «парящее» движение
(термин Э. Курта). Имеется в виду плавно изгибающаяся линия, стремящаяся удержаться,
«застыть» на своей высоте или медленно, с большой постепенностью изменять уровень;
мелодия и движется и как бы пребывает на месте. Велика роль регистра, общего звукового
колорита и фактуры: парящее движение связано с относительно высоким регистром и
прозрачным звучанием, выделяющимся обычно на фоне более густой звучности низкого
регистра, — возникает впечатление светлой выси над некоей массивной основой. С
характером движения и фактуры связано и впечатление «невесомости», линия кажется
«лишенной тяжести», что и позволяет ей держаться на определенной высоте.
Мелодическое «парение» весьма характерно для музыки Баха. Такова, например,
медленно опускающаяся вторая тема в фуге cis-moll («X. Т. К.», I том) — ее первое
проведение дано в высоком регистре, значительно отдалено от нижних голосов (см. такты
36—38).
Очень обычно парящее движение в интермедиях фуг, особенно в ритмически
ровных, медленно восходящих или нисходящих секвенциях.
<стр. 103>
На новой основе возникает парящее движение в романтической и особенно
импрессионистской музыке. Если в полифонии «парение» связано с большой ровностью
движения и с большим расстоянием между верхними и нижними голосами, то здесь на
первый план выходит соотношение мелодии и гармонии: мелодия воспринимается как
нечто вытекающее из гармонического комплекса или, наоборот, растворяющееся в его
колористически яркой звучности *:
*
Уже у позднего Бетховена можно встретить парящее движение, более близкое к новому типу (см. сонату ор.
110, I часть, предъикт к коде, такты 22—17 от конца части).
5, 9, иногда — 6 долей в такте), что содействует непрерывности и «округлости» движения,
ритм равномерный. Нередка метрическая перекрестность, также связанная и с
непрерывностью (вуалирование цезур) и с кружением («вращение вокруг сильной доли»,
см. главу III, § 5, стр. 196).
Простейший случай представляет окружение одного мелодического упора
близлежащими звуками; при этом возникает знакомое нам обыгрывание или опевание **. В
этом элемен-
<стр. 104>
тарном прототипе особенно легко показать роль темпа: певучая интонация при ускорении
превращается в моторно-вращательную и наоборот:
**
Первый термин более уместен для музыки подвижной, второй — для кантиленной.
*
Активность его бывает настолько велика, что к музыке могут быть приложены такие термины, как
«кипение», «бурление» и т. д. См. середину связующей партии в сонате h-moll Листа (такты 45—50 сонаты).
совершается как бы «на месте», и поэтому оно замкнуто и лишено «выхода». Чем
интенсивнее вращательность, тем ощутимее это противоречие и, следовательно,
потребность в его преодолении. В таких случаях вращательное движение
н а к а п л и в а е т энергию, выход же ее «наружу» достается на долю движений более
целеустремленных, к разбору которых мы и переходим.
Основа всякой целеустремленной, направленной к вершине мелодии есть движение
вперед, движение в одном определенном направлении — либо вверх, либо вниз, — т. е.
движение п о с т у п а т е л ь н о е . Его можно сравнить с прямой линией, в отличие от
колебательности или замкнутой округленности движений, которые мы до сих пор изучали.
Характер поступательного движения хорошо уясняется именно в его противопоставлении
движению волнообразному (пример 127) или вращательному (пример 128):
*
Противопоставляя поступательность волнообразности, следует иметь в виду, что поступательность сплошь
да рядом участвует в создании широко развитых волн с ярко выраженной устремленностью подъема (см.
примеры 82 и 83). Но в этом случае поступательность не является самостоятельным фактором, волна
подчиняет ее себе.
Необычайно важная, как о б щ и й п р и н ц и п целеустремленной мелодии,
поступательность в своем чистом виде осуществима лишь на коротких протяжениях;
трудно представить себе мелодию, которая длительно и в диапазоне нескольких октав
развивалась бы исключительно в одном — восходящем или нисходящем — направлении;
это противоречило бы естественному взаимодействию различных элементов мелодического
движения, подорвало бы связь мелодии с речевым интонированием человека, сделало бы
невозможным исполнение мелодии голосом и на некоторых инструментах.
Вот почему практическое применение поступательности выливается в иные
формы. В одних случаях дается р я д кратких поступательных движений, например, в
характере «тират», т. е. быстрых, стремительных разбегов — раскатов (см. 18-ю вариацию
из «32 вариаций» Бетховена).
В других случаях поступательность усложняется; обнаженная «прямая линия»
превращается в мелодию менее простого, интонационно обогащенного профиля, но
сохраняет и даже усиливает основную тенденцию целеустремленности. Этот случай —
основной, и к его изучению мы обратимся.
<стр. 107>
Мощное средство мелодической выразительности заключается в тесном и нередко
динамическом взаимодействии противоположных по высоте устремлений. Напряженность
и иногда даже конфликтность находит в мелодическом процессе свое выражение через
борьбу, взаимопротиворечивое сочетание элементов восхождения и нисхождения.
Разумеется, не всякое сочетание этих элементов означает противоречие, борьбу,
конфликт и т. д. Так, в кружений постоянно чередуются и сливаются интонации подъема и
падения, не создавая «коллизий»-столкновений и образуя лишь «завитки» рисунка. Более
того, взаимодействие подъемов и спадов имеет важное значение и в мелодиях ярко
рассредоточенного типа. Таков сложноизвилистый рисунок протяжной русской песни,
изобилующий поворотами, малыми и большими переменами в направлении мелодии. По
народному выражению, записанному Е. Э. Линевой, «старинная песня как река льется — с
излучинами да загонами»*. Это свободное волнообразное движение мелодии, не означая
какой-либо конфликтности, противоречивости, связано с большим интонационным
богатством при общей выдержанности, ровности настроения. Однако и народная песня
иногда использует переломы рисунка для повышения напряженности мелодии. Так, в
русской и украинской песне можно встретить следующий оборот:
*
«Загон» — мыс при слиянии двух рек. См.: Е. Л и н е в а . Великорусские песни в народной гармонизации.
СПб., 1904, стр. XXVII.
Он представляет усложнение простой гаммы (сохранившейся во втором голосе) :
В теме Кармен мрачная мелодия медленно спускается тремя уступами от d 1 на октаву. Спуск
этот затруднен, заторможен возвратами (b—eis, f—gis, es—fis); эти восходящие шаги к тому же
направлены п р о т и в нисходящего тяготения звуков b, f и es; сам интервал увеличенной секунды
составлен из звуков, не связанных между собой ладовым тяготением и как бы
взаимоотталкивающихся; наконец, уклонения сделаны в последний момент перед конечными точками
уступов — тетрахордов, что нередко встречается в подобных случаях и очень повышает экспрессию.
На грани 5-го и 6-го тактов (в точке золотого сечения) происходит перелом от ниспадания к подъему, в
какой-то мере подготовленный прежними восходящими «интонациями сопротивления». Принцип
мелодического сопротивления, остро и последовательно примененный, позволяет создать сумрачно-
грозную, подлинно трагическую тему:
**
В данном примере именно в связи с уклонением возникает характерно народная интонация пентатонного
типа.
<стр. 109>
<стр. 110>
Однако торможение может ознаменовать и конец всего произведения. Так, в увертюре к опере
«Руслан и Людмила» Глинки преобладают яркие восходящие стремления, поэтому особое значение
приобретает заключительная нисходящая тирата:
Торможение бывает также и восходящим.
Как элемент мелодического сопротивления могут быть поняты и знакомые нам предфинальные
взлеты, т. е. последние мелодические «вспышки» перед окончательным ниспаданием и успокоением (см.
стр. 91); падение лишь оттеняется здесь эпизодическим, но нередко полным особой «прощальной»
экспрессии подъемом (наподобие того, как в коды нередко вторгается элемент инородный и затем
вытесняемый; см. пример 136, три последних такта).
Особый вид поступательности, осложненной сопротивлением, представляет с т у п е н ч а т о е
движение. Если до сих пор мы наблюдали действие отдельных интонаций, то теперь переходим к системе
интонаций. Ступенчатым мы назовем поступательное движение, осложненное систематически
повторяемыми интонациями или шагами обратного направления. Основному направлению движения
противоречит либо внутренняя направленность отдельных участков мелодии, либо движение при
переходе от одного участка к другому.
Первый тип — сильнейший; здесь основные интонации сами движутся вопреки общей
устремленности мелодии (см. первые 9 тактов фуги cis-moll Баха из I тома «X. Т. К.» и первый восьмитакт
главной партии 5-й симфонии Бетховена).
Едва ли не самая яркая из мелодий Д. Скарлатти, где «ступени» начинаются восходящими
скачками, но в основном образуют ниспадающие ходы, близка этому типу:
<стр. 111>
Более сложные образцы можно встретить и в музыке нового времени. В следующей порывистой
скрябинской мелодии настойчивое стремление к завоеванию все более высоких кульминаций воплощено в
борьбе немногочисленных, но «ведущих» интонаций полетного характера с огромным количеством (20)
нисходящих (также и по метру, т. е. хореических) и, в большинстве, оминоренных интонаций:
(см. также вторую тему заключительной партии 8-й сонаты Бетховена, такты 13—20 от конца
экспозиции).
Элемент вращения нередко концентрируется в кратких интонациях группеттного или даже
мордентного типа, дающих двустороннее или одностороннее обыгрывание основных звуков мелодии;
движение приобретает «ввинчивающийся» характер, часто способствующий энергичным устремлениям
(см. пример 55, а также «Rondo alla turca» Моцарта).
Можно сделать общий вывод: проникновение менее целеустремленных движений в более
целеустремленные может способствовать усилению, а не ослаблению динамики, если это проникновение
есть не что иное, как активизирующий элемент сопротивления.
Поступательность может осложняться не только противодвижениями: движению может
противостоять и отсутствие движения, т. е. третий элемент мелодической линии, который мы до сих пор
не принимали во внимание, — неизменность высоты. Тогда возникает новый вид движения —
« о т т а л к и в а н и е » , движение, которое исходит из неизменной точки («трамплина»), постепенно
удаляясь от нее. Другое возможное название этого движения — п р о г р е с с и р у ю щ е е
о т д а л е н и е . Основной его смысл — активно нарастающее, пружинно-упругое развертывание,
образующееся благодаря захвату все большего диапазона и расширению шагов мелодии.
Отталкивание характерно, прежде всего, для оживленно-подвижной музыки. Таковы, например,
многие моторные радостно светлые темы Д. Скарлатти *:
<стр. 113>
*
В примере 145 основной рисунок отталкивания создается нижним голосом, в верхнем же голосе
дублируется «элемент удаления». В примере 146 отталкивание — двойное: от нижнего звука e и от всей
интонации размаха.
*
Отталкивание со скачками все возрастающей трудности легко истолковать как виртуозный прием.
содержащиеся в самой мелодической линии.
<стр. 114>
Вместе с тем здесь он связан со скрытым двухголосием (движущийся голос на фоне повторяемого
органного пункта) ; при этом собственно отталкивание может сочетаться и с противоположным ему
«притяжением» (приближением — см. темы фуг c-moll, e-moll, прелюдии Cis-dur из I тома «X. Т. К.», а
также двухголосную инвенцию F-dur).
Отталкивание есть прием инструментального характера, мало вяжущийся с певучестью и
лиризмом. В вокальной же музыке его можно встретить либо как прогрессирующее отдаление в более
развитой и смягченной интонационной обстановке (отсутствие «обнаженного» отталкивания от одного
звука — см. примеры 147, 148), либо в его элементарном виде, как чисто комический прием (см. пример
149):
(см. также: Бетховен. Соната Appassionata, I часть, такты 9—14, II часть, такты 9—16; Шопен. Мазурка ор. 30
№ 4, такты 21—28; Лист. Соната h-moll, реприза, предъикт к побочной партии, с такта 15 после Più mosso;
Бизе. Увертюра к опере «Джамиле», такты 9—16).
<стр. 116>
Обращением принципа отталкивания является принцип « у п о р а в о д н у т о ч к у »
(один звук). Если отталкивание означало переход от одного звука к различным, то упор, наоборот,
означает путь от различных звуков к единственному *. Динамическое значение принципа упора — единая
направленность усилий, их концентрация, сосредоточение. В таком значении трактует упор, в частности,
Бетховен в своих энергичных и драматических темах:
*
Однако имеет значение и сам факт настойчивого повторения акцентируемого звука даже и в тех случаях,
когда мелодия движется к этому звуку по одному и тому же пути, т. е. когда мотивы повторяются без
существенных изменений (см. пример 153).
(см. главную партию финала 14-й сонаты Бетховена, упор в звуке gis 2 и cis 3 ).
Другая трактовка, основанная на впечатлениях «неизбежности», «неотвратимости», характерна
для так называемых «тем судьбы» или близких им (см. тему фатума 4-й и 5-й симфоний Чайковского, а
также тему этюда Шопена a-moll op. 25 № 11).
Немалое значение имеет гармоническая перекраска неизменного звука: она также подчеркивает
путь развития «от различного к единому» (см.: Шопен. Ноктюрн Des-dur, 4 такта до второй репризы;
Чайковский. 5-я симфония, I часть, такты 21—26).
Общему динамическому подъему иногда сопутствует сжатие, учащение упоров (см. такты 7—8
финала 14-й сонаты).
Отталкивание и упор не только противоположны, но и связаны между собой общностью сторон
— движения и неизменности. В отталкивании есть элемент упора (постоянный возврат к неизменной
отправной точке), а в упоре — элемент отталкивания (постоянный отход от «точки приложения сил»).
Поэтому неудивительно, что имеются случаи переходные; такова, например, «тема судьбы» из оперы
«Садко» **:
<стр. 117>
Отталкивание есть движение одностороннее, косвенное. Ему родственно движение
двустороннее, противоположное — «прогрессирующий размах» с раздвиганием обоих горизонтов —
верхнего и нижнего. Здесь отсутствует сопротивление движению (нет неподвижной точки), но зато
достигается эффект быстрого завоевания диапазона (см.: Шуман. «Chiarina») *. Встречается и
прогрессирующий размах, усиливаемый еще и восходящим перемещением скачков (пример 138).
*
Мы рассматривали каждый из типов мелодического движения самостоятельно. Но развитие
мелодии сплошь да рядом требует смены движения; при этом переход одного типа в другой должен быть
логичным, закономерным. Остановимся на некоторых наиболее характерных сменах. Они образуют
связное, цельное, д в у х с т а д и й н о е развитие, большей частью направленное к повышению
активности **. Преобладает определенное соотношение стадий: значение первой стадии —
подготовляющее, значение второй — решающее (в широком смысле — предъиктовое и иктовое).
Подготовление заключается в н а к о п л е н и и энергии, еще не нашедшей выхода; решающая же
стадия дает п р о р ы в , сдвиг, появление нового, более активного качества. В свою очередь, накопление
осуществляется различные средствами — движениями не устремленными или относительно менее
устремленными: повторение звука на месте, кружение в разных масштабах — от трельности до
энергичного вращения, волнообразность .и раскачивание, далее — плавно выраженная поступательность
и даже — отталкивание. Стадия прорыва осуществляется активно устремленной поступательностью в
характере «взлета», «бурного влечения» и т. д., широким и ярким скачком, возникновением контрастных
мелодических оборотов. На этой почве сложились прочные попарные объединения: повторение—»-
сильный или умеренный сдвиг» (см. связу-
<стр. 118>
ющую партию 8-й сонаты Бетховена), «вращение — поступательность» (особенно частый случай! пример
155), «трель — взлет» (см.: Шопен. Этюд gis-moll op. 25), «раскачивание — взлет» (примеры 156, 157, см.
Фантазию-экспромт Шопена и романс Грига «Весенний цветок»), реже—нисходящее активное
развертывание мелодии (пример 158), плавный подъем, прерываемый большим скачком (пример 159),
«отталкивание—"новый элемент» (см. Appassionata, II часть, такты 9—16) :
**
Первая половина темы построена по принципу отталкивания от звука с; дойдя до вершины,
мелодическое движение приобретает противоположный характер упора в тот же звук. В итоге звук с
оказывается и началом и концом мелодии, что вполне гармонирует с ее смысловым значением.
*
Связь двусторонне-прогрессирующего размаха со скрытой, полифонией еще очевиднее, чем при
отталкивании. В принципе это тот же прием, что при двухголосном (мелодия—бас) раздвигании диапазона
(как, например, в теме «32 вариаций» или первой теме заключительной партии сонаты Бетховена c-moll op.
13 — см. такты 22—32 от конца экспозиции).
**
О преобладании активных процессов развития в музыке речь пойдет 1 главе III (§6. «Ритмическое
развитие»).
Указанными типами все разнообразие смен и переходов, разумеется, не исчерпывается. Так,
например, переход от
<стр. 119>
более уравновешенного движения (в виде волны) к поступательно-восходящему может быть выполнен
постепенно. В прелюдии Шопена E-dur первое предложение основано на равновесии подъема и спада, во
втором предложении подъем превышает спад в отношении золотого деления, а в третьем предложении
остается только подъем, спад совершенно вытеснен.
*
Анализ типов мелодического движения позволяет сделать некоторые выводы.
1. Мелодические движения не изолированы друг от друга. Они существуют в постоянном
взаимодействии, взаимном осложнении. Напомним, например, что в примере 138 имелись и
прогрессирующий размах, и перемещение восходящих скачков вверх, и частичное их заполнение, в конце
играющее роль общего торможения; в примере 141 ступенчатое движение, где мотивы движутся вопреки
основной направленности мелодии, усилено ямбическими скачками с прогрессирующим размахом.
2. Принципы развития внутри мелодической линии являются отражением общих принципов
развития в музыкальном произведении. Это касается и самых простых явлений и более сложных.
Мелодическая волна — прототип динамической волны большого масштаба, могущей охватить и целое
произведение («Смерть Озе» Грига, вступление к опере «Тристан и Изольда» Вагнера, «Сеча при
Керженце» Римского-Корсакова). Мелодическое отталкивание, как мы уже видели, тесно связано с
принципом развития одного элемента на фоне неизменности другого. Осложненная возвратами
поступательность есть явление, родственное восходящему динамическому развитию более или менее
крупных масштабов, редко обходящемуся без временных спадов или иных препятствий.
3. Мелодическая линия тесно связана с другими средствами выражения. Так, для парящего
движения важны регистровые и фактурные условия, для вращательного — ритм и метр, для тират —
темп; ступенчатое движение обычно связано со стопами активного типа или острыми ритмическими
фигурами; большой скачок часто направляется от краткого звука к долгому, притом синкопированному,
тогда как постепенность тяготеет и к ритмической равномерности. Кульминация подчеркивается
всевозможными нелинеарными средствами; местонахождение кульминации в периоде подчинено
общесинтаксическим закономерностям.
Не теряя из виду всех этих связей, мы подойдем в дальнейшем к целостному изучению мелодии.
<стр. 120>
сопровождаемое (как раз в точке золотого сечения четырехтакта, т. е. на сильной доле шестого полутакта)
неустойчивой гармонией двойной доминанты (аккорд с увеличенной секстой). Этот третий скачок создает
высшую из местных вершин — как бы субкульминацию четырехтакта, на которой, однако, нет остановки:
движение продолжается к звукам ми-бемоль и фа. Кульминацией в широком смысле здесь служит вся зона
от появления упомянутого аккорда до верхнего фа в мелодии, в более тесном смысле — интонация ми-
Эта мелодия родственна по духу моцартовским мелодиям. (Такое родство еще встречается, как
известно, в ранних произведениях Бетховена.) В частности, подобно многим мелодиям Моцарта, она
сочетает подвижность (большая роль непрерывного движения шестнадцатыми в умеренном темпе) с
лирической напевностью. Начинается мелодия двумя о б р а щ е н н ы м и двутактными
в о л н а м и , в каждой из которых господствует плавное движение. Вершина первой волны — VI ступень
мажора, вершина второй — вводный тон, придающий мелодии (как это часто бывает при вершинном
положении »того звука) оттенок чувствительности, который в данном случае (в условиях общей
подвижности мелодии) сочетается с элементом моцартовской «галантности». Этому же сочетанию
способствует окончание обеих волн восходящими хроматическими задержаниями, ставшими в XVIII веке
средством особо изысканной галантно-чувствительной лирики (восходя-
<стр. 124>
щие задержания исторически возникли позднее нисходящих,, ибо разрешение напряжения естественнее
связывается с нисходящим движением). Две обращенные волны охватывают сравнительно большой
диапазон и создают гармонически симметричное замкнутое построение («вопрос — ответ» — TDDT).
После этого следует (в «третьей четверти» формы) более оживленное движение, лишенное перерывов,
остановок и вращающееся в сравнительно узком диапазоне. Но и эта наиболее подвижная («моторная»)
часть мелодии пронизана интонациями лирического характера: здесь секвенцируется и повторяется мотив
нисходящего задержания, предшествуемого нисходящей квартой, — один из типичных мотивов
лирической мелодики (см. выше пример 33). Ритмическая подвижность при отсутствии определенной
(восходящей или нисходящей) направленности мелодии создает характерное противоречие, заставляющее
ждать преодоления, выхода. Поэтому безостановочное кружение мелодии, как это нередко бывает, служит
здесь преддверием к восхождению, начинающемуся в середине 6-го такта и снова охватывающему
большой диапазон. В этом заключительном двутакте достигнута общая вершина (кульминация)
построения и дается итог, резюме всего развития: восходящая гамма с обилием хроматизмов как бы
обобщает аналогичное движение (восьмыми), завершавшее начальные волны, а заключительные четыре
звука представляют собой расширение (как в смысле диапазона, так и в смысле длительности)
лирического мотива, господствовавшего в тактах 5—6. Все перечисленные средства создают изящную и
подвижную мелодию, полную тонкой лирической выразительности. Музыка дышит спокойствием и
удовлетворенностью. В мелодической линии это выражено оживленным, но мягким движением, не
стремящимся уйти от первоначального уровня и потому не целеустремленным» а колебательно-
волнообразным.
<стр. 125>
*
В дальнейшем при ссылках на номера тактов не принимается во внимание вступительный такт,
устанавливающий фактуру аккомпанемента.
as 1 ), а последовательность аккордовых звуков этого мотива (f 2 — des 2 — f 1 — as 1 ) также содержит ходы
только на терции и сексту (замечательно, что и в гармонически фигурированном трезвучии
сопровождения нот ходов на квинту и кварту: только сексты и терции, а также терции через октаву, т.е.
децимы). Эта роль терций и секст сохраняется и в дальнейшем развитии; обратим внимание на линию
аккордовых звуков в тактах 3—5 (as 2 —f 2 —des 2 —b 1 ), на секстовый спад (с 3 —es 2 ) мотива, начинающего
вторую
<стр. 126>
часть мелодии (после паузы), на терцовую заключительную интонацию *.
В мелодической л и н и и преобладает широкая волнистость, чередование спадов и подъемов
большого диапазона. Широте дыхания способствует и длительное звучание в начале мелодии одной
гармонии. Общая же уравновешенность мелодии достигается, помимо ее волнистости, также и тем, что
она начинается и заканчивается звуком f 2 , находящимся почти точно в центре охваченного мелодией
диапазона (f 1 -ges 3 )
Начиная с 3-го такта мелодия становится более лирически наполненной. Пентатонная основа обогащается
наступает лишь в следующем такте, и, таким образом, обычное четырехтактное мелодическое построение,
*
Во вступающей затем новой теме мягкая лирическая терцовость и секстовость принимает иную форму:
«дуэтное» движение параллельными терциями и секстами.
**
Эта несколько большая взволнованность мелодии сдерживается, однако, мерным сопровождением,
плавным движением баса, сравнительно редкими сменами гармонии. К тому же доминантовая (т. е.
наиболее устремленная) гармония появляется всего один раз — в кадансе.
***
Кульминация взята здесь октавным скачком, однако обычное перед таким скачком группетто
(«метательное движение») дано вокруг звука es2, и, таким образом, типичный для подобных кульминаций
Шопена ход на дециму ощущается здесь как скрытый интервал (es2—ges3).
Таким образом, второе построение начинается со свободного видоизменения о к о н ч а н и я
первого, что дает большую текучесть, «цепляемость» построений. И наконец, трехтактное построение,
следующее за начальным двутактом, также является его свободным вариантом. Изменения заключаются в
обогащении, расширении и смягчении мелодико-ритмического рисунка: перед вершиной появляется
затакт, в конце — метрически слабое окончание (задержание), самый же спад варьирован и сделан более
извилистым. Отсутствие явных повторов, замаскированность сходств означает особенно-естественную
продолжаемость мелодии, ее непрерывное движение к новому, интонационно ценному, обогащающему
мелодию.
Все описанные средства и способствуют созданию той выразительности мелодии, которая была
охарактеризована» выше.
<стр. 128>
*
Этот мотив (V—III—II—I ступень), сочетающий плавное нисхождение с опорой на трезвучие, характерен
для лирической мелодики Чайковского: вспомним начало 1-го фортепианного концерта, побочную партию
I части 3-й симфонии, заключительные фразы начального периода романса «Хотел бы в единое слово».
средствами высокий уровень лирической напряженности *.
Наконец, поучительно сравнить в некоторых отношениях стиль и характер рассмотренной
мелодии с разобранной ранее начальной темой ноктюрна Шопена. Текучая и более спокойная мелодия
Шопена, как упомянуто, вуалировала мотивную сходность, повторность. Более взволнованная мелодия
Чайковского этого отнюдь не делает; ее расчлененность очень ясна, непрерывность же мелодического
«тока» дости-
<стр. 131>
гается постоянно ощущаемым нарастанием, ярко выраженной динамической у с т р е м л е н н о с т ь ю
мелодии к постепенно завоевываемой вершине, к кульминации. Другие различия связаны с
инструментальной природой мелодии Шопена (охватывающей, в частности, более широкий диапазон как
в целом, так и в отдельных волнах) и вокальной природой мелодии Чайковского, применяющей в связи с
этим упомянутый особый принцип нарастания *.
*
Приступая к самостоятельному анализу мелодии, необходимо хорошо усвоить сведения об отдельных
элементах мелодии— волне, вершине, мелодических упорах, скачках и плавном движении — и хорошо
основательно должны быть усвоены и закреплены практическими навыками сведения об основных типах
мелодического движения. Уже в первоначальных практических занятиях должно быть обращено большое
ритмическими; в противном случае не сможет быть верно и полно раскрыто значение мелодических
*
Описанное чередование типов нарастаний особенно существенно для такой вокальной мелодии, которая,
как здесь, в первых же тактах охватывает широкий диапазон (октава). Дальнейшее расширение диапазона
в к а ж д о й следующей фразе при таких условиях невозможно из-за ограниченности объема голоса, и
поэтому важно уметь создавать ощущения нарастания другими средствами. Рассматриваемая мелодия
может служить в этом отношении ярким примером.
*
Сказанное не отрицает в то же время вокальных черт мелодии на Шопена (певучесть) и приемов развития
инструментальных мелодий и романсе Чайковского (например, последовательное мотивное сжатие ).
Напомним в заключение, что в анализе мелодии постоянно возникают вопросы,
касающиеся разнообразных сочетаний как линеарных явлений между собой, так и этих явлений
с нелинеарными. Предусмотреть заранее техническую их сторону и выразительный эффект
невозможно. Поэтому в мелодическом анализе, как нигде, неприемлем схематический подход и
необходимы такие качества, как гибкость и инициатива.
Задания
ГЛАВА III
Метр и ритм
1
Если восприятие гармонии, например, требует известной тренированности слуха, то
восприятие ритма дается слушателю гораздо легче. Удобовоспринимаемость ритма нередко
служит в сложной по гармоническим средствам современной музыке смягчающим
«противовесом».
Характерно, что композитор, всю жизнь работавший в области гармонии и колорита,—
Римский-Корсаков признавал: «А все-таки... главное в музыке... ритм и только он один!» (см.:
Римский-Корсаков. Воспоминания В. В. Ястребцева, т. I. Л., 1958, стр. 184).
<стр. 134>
даленные значения, однако, вполне ассоциируются с представлением о ритме как основе движения в
музыке, непрерывного изменения1. В наиболее широком смысле ритм иногда понимают как принцип
порядка, организованности в чередовании, во всяком движении. В таком толковании ритм может
охватывать самые разнообразные закономерности и не представляет собою понятия, свойственного
исключительно музыке: его видят, прежде всего, в закономерностях стиха, в движениях танца, затем — во
внутренней логике произведений изобразительных искусств и даже — архитектуры; наконец, ритм
усматривают и вне искусства — в явлениях действительности, особенно — звуковых (шумы природы).
Столь широкие толкования ритма представляют интерес, поскольку они открывают путь для аналогии
между музыкой и всем тем, что находится за ее пределами. Но для целей анализа нам необходима
отчетливая конкретизация, которая и будет дана в дальнейшем.
Ритм, как временная закономерность, есть организация звуков по их длительностям. Такое
понимание ритма в тесном смысле вполне правомерно с научной точки зрения, ибо временная
организованность, движение во времени выражается прежде всего в определенных соотношениях
длительностей; более сложные или широкие понимания ритма в конечном итоге опираются на эти
соотношения. В то же время это понимание ритма практически удобно при освещении некоторых
специальных вопросов.
Наименьшими ритмическими отношениями являются отношения с о с е д н и х з в у к о в по
длительности. В более крупном плане возникают соотношения между небольшими построениями, более
крупными частями, вплоть до соотношений между частями циклических произведений. Это значит, что
закономерности м а с ш т а б о в , п р о п о р ц и й представляют собой ритм «в увеличении», ритм
высшего порядка 2. Наиболее широкая трактовка ритма, как «упорядоченности» в движении, на практике
соприкасается со своей противоположностью. Ритм иногда понимается, как налаженная правильность, как
неизменный распорядок. Это значит, что «упорядоченность» толкуется простейшим образом — как
повторность. Ритм в таком случае отождествляется с равномерностью, периодичностью3.
1
Когда говорят: «эта музыка ритмична», то нередко подразумевают, что в ней имеется
ярко выраженный «жизненный нерв».
2
Можно говорить даже о ритме в концертной программе, имея в виду соотношения между
отдельными произведениями — их соразмерность или несоразмерность, заметно влияющую на
общий художественный эффект программы. Станиславский говорил о ритме спектакля, имея в
виду соотношение отдельных его кусков.
3
Такой смысл придается, например, выражениям «ритмичный пульс», «ритмичное
дыхание». Равным образом и в музыке «ритмичное исполнение» нередко понимается узко, как
исполнение, которое достаточно четко дает почувствовать разницу сильных и слабых долей и не
отступает от раз избранного темпа. Подобное исполнение правильнее было бы назвать
метричным.
<стр. 135>
Такая трактовка, по существу, вводит нас в область м е т р а .
М е т р (в древнегреческом языке — мера) есть основа ритма, внутренне ему присущая, вне
которой ритм — соотношение длительностей — либо не может восприниматься как таковой, либо, во
всяком случае, становится смутен, аморфен, лишен качественной определенности. Иными словами, вне
метра не возникает отчетливого ритмического ощущения. И только на основе восприятия метра (скажем,
счета на четыре четверти) может любой музыкант, да и почти всякий музыкально развитой человек,
знающий нотную грамоту, без особого труда воспринять, воспроизвести, запомнить и записать, например,
следующую ритмическую фигуру:
В ней шесть звуков, и все они различны по длительности. Некоторые длительности отличаются
друг от друга резко — в три раза и даже в восемь раз, некоторые не столь резко — в полтора раза и даже в
один и одну треть раза. Ясно, что вне ощущения метрической пульсации невозможно запомнить на слух и
затем точно воспроизвести столь разнообразные соотношения.
В этом смысле роль метрической организации для ритма подобна роли ладовой организации для
мелодического рисунка, ибо способность человека узнавать и воспроизводить (прежде всего голосом)
точные высотно-интервальные соотношения сформировалась лишь вместе с развитием музыки и ее
ладовой основы. Одно из многих отличий ладовой основы от метра заключается здесь, однако, в том, что,
сформировавшись, способность эта может проявляться и вне музыки, вне конкретного контекста:
интервалы легко узнаются музыкантами и тренированными любителями на слух также и в
и з о л и р о в а н н о м виде, подобно тому, как звуки речи, исторически откристаллизовавшиеся лишь
вместе с ней, могут воспроизводиться и узнаваться людьми, знающими данный язык, также и вне
речевого контекста. Наоборот, определить на слух точное соотношение д л и т е л ь н о с т е й в
и з о л и р о в а н н о й п а р е з в у к о в , взятой вне какого бы то ни было метроритмического
контекста (например, определить, что один из звуков именно в один и одну треть раза, а не в пол-
<стр. 136>
тора раза, длиннее, чем другой) невозможно или чрезвычайно трудно 1.
Но в чем же проявляется конкретно метрическая организация ритма? Иными словами, каково
более или менее точное научное определение метра, охватывающее всю область соответствующих
явлений?
Музыкальный метр — это та сторона ритма, которая, во-первых, определяет ощущение некоей
единой м е р ы — временной доли, измеряющей длительности (иначе говоря, метр вводит в
ритмические отношения соизмеряющее начало), во-вторых, создает объединение,
группировку временных долей в более крупные цельности вокруг некоторых
ц е н т р а л ь н ы х , о п о р н ы х моментов, так или иначе качественно выделяемых.
В образовании этих опорных моментов участвуют и ритмические остановки, и мелодические
центры или вершины, и ладогармонические смены, и фактурные явления. Но наиболее отчетливая их
выделяемость требует содействия г р о м к о с т н ы х а к ц е н т о в , которые появляются, как правило,
регулярно через определенное количество долей. Такая метрическая группировка, присущая классической
музыке XVIII и XIX веков, носит, следовательно, равномерный и акцентно-динамический характер. В
учебниках элементарной теории именно равномерная акцентировка нередко принимается за общий
признак метра. Такое определение основано на отождествлении метра с его наиболее ярким, сильным
проявлением.
Восходя от самых общих проявлений метра к наиболее конкретным, отчетливым, можно
представить себе ряд градаций:
1. Возникновение самого мерила—членение времени в музыке на отдельные малые участки —
доли времени.
2. Группировка долей вокруг опорных моментов.
3. Образование сильных (тяжелых) долей, отмечаемых громкостными акцентами.
1
Это связано с тем, что само количество звуков и интервалов ладовой системы (как и
звуков речи) строго фиксировано, тогда как длительности и соотношения длительностей могут
быть бесконечно разнообразными.
<стр. 137>
группировка часто бывает неравномерной, менее ясно выраженной, и реализуется она не при столь
большой роли громкостных акцентов. Еще менее ощутима она в одноголосных лирических, свободно-
импровизационного типа мелодиях некоторых народов Востока. В профессиональной музыке образцами
свободной метрики могут служить речитативы без деления на такты, исполняемые ad libitum. У
некоторых современных композиторов (Стравинский, Барток) встречается ясно выраженная акцентная, но
при этом неравномерная метрика.
Каков бы ни был характер метрической группировки, ее значение прежде всего в том, что она
всегда противостоит расплывчатости, трудной воспринимаемости в музыке. Ясная метрическая
размеренность образует простейшую основу, е д и н о о б р а з и е которой позволяет создавать
р а з н о о б р а з н ы е и сложные ритмические, мелодические, ладовые явления.
Поскольку лишь наличие какой-либо метрической организации придает отношениям
длительностей музыкальных звуков полную качественную определенность, метр следует — в
общетеоретическом плане—включать в понятие ритма. Но, как мы уже знаем, под ритмом в узком смысле
имеют в виду только сами соотношения длительностей, независимо от той или иной их метрической
группировки. С такой точки зрения все, касающееся протяженности, относят к ритму, а все, касающееся
периодической размеренности времени и акцентности, — к метру. Поэтому для обозначения их
совместного лействия возникают объединяющие термины «метроритм», «метрико-ритмический»1.
Простейшая и в высшей степени распространенная закономерность совместного действия метра
и ритма заклю-
1 Нередко возникает (и по-разному решается) вопрос, какое из двух понятий —метр или
ритм—носит более общий характер, а какое — более частный. Ответ на этот вопрос должен
быть неодинаков в зависимости от того, какое понимание ритма имеется и виду — широкое,
объемлющее всю временную организацию музыки, или же узкое, подразумевающее
соотношение звуков по длительностям.
Ритм, как совокупность всех специфических закономерностей музыкально-временной
области, есть понятие общее, объединяющее и как таковое «вбирает в себя» понятие метра. По
отношению же к ритму в узком смысле этот вопрос оказывается лишенным смысла, ибо здесь
нет обычного логического соотношения общего и частного случая. Так, например, «общий» метр
на три четверти допускает множество «частных» ритмических заполнений, и наоборот — какое-
либо соотношение длительностей («ритм» в узком смысле») допускает разные «частные»
метризации (т.е. ту или иную расстановку тактовых черт). Тесная связь метра и ритма
проявляется и в таких терминах, как «сильное время», «слабое время», где первое слово
относится к акцентности, а второе — к длительности.
<стр. 138>
чается в их параллелизме: п р е о б л а д а н и ю в м е т р е с о п у т с т в у е т п р е о б л а д а н и е
в р и т м е . Это значит, что ударяемые («тяжелые») звуки бывают по преимуществу долгими, а
неударяемые («легкие») —краткими.
Указанное совпадение можно объяснить так: легкие метрические доли относятся к тяжелым, как
неустойчивость к устойчивости, опоре (можно говорить и о тяготении первых ко вторым); подобным же
образом краткие звуки относятся к долгим, а ритмически раздробленные участки — к следующим за ними
слитным. Речь идет, следовательно, о координации метрической неустойчивости и «тоники» с
ритмической. Сама же закономерность представляет основной принцип
м е т р о р и т м и ч е с к о г о с о г л а с о в а н и я 1.
Преимущественная область его действия — гомофонная музыка. Он еще раз подтверждает
неразрывную связь чисто временных и акцентных явлений — настолько тесную, что в практике анализа
по большей части приходится говорить лишь об итоге их взаимодействия 2.
Принцип этот, как и многие другие музыкальные закономерности, следует понимать не в
качестве общеобязательной нормы, но как преобладающую тенденцию.
Даже в гомофонной музыке имеются такие ее виды, для которых характерно закономерное
нарушение принципа согласования. Это прежде всего относится к танцам, где долгий звук часто попадает
на слабую долю, т. е. создает синкопу. Так, в значительной мере это относится к вальсу (см. стр. 195), а
еще более — к мазурке, для которой такого рода нарушения (более долгие звуки на слабой доле при
раздробленности первой доли) являются жанровым признаком. Вообще следует подчеркнуть, что
нарушения принципа согласования обладают большими выразительными возможностями. О них пойдет
речь в § 5.
Значение ритма и метра в выразительности музыки, как уже говорилось, исключительно велико.
Поскольку ритмическое начало особенно тесно связано с движением, чередованием, постольку
выразительность ритма ассоциируется с типом движений, присущих человеку, и с их эмоционально-
психологической характеристикой. В наиболее общем виде — это активность и пассивность движения,
выраженные в нем
<стр. 139>
приливы и спады энергии. В зависимости от типа временных соотношений, от их оттенения акцентуацией
— от сопоставления равных или неравных длительностей, крупных или мелких, от резкого или менее
выраженного их неравенства, от острой или смягченной акцентировки — в зависимости от этого общие
типы ритмической выразительности приобретают тот или иной конкретный облик: угловатость или
закругленность, отчетливость или завуалированность, устремленность или заторможенность, покой или
возбужденность и т. д. Как видно из этого примерного перечисления, выразительные возможности ритма
не имеют прямой связи с определенной лирической окраской эмоции («радость», «скорбь» и т.п.); но зато
они с большой силой характеризуют общединамические и моторные (т. е. связанные именно с типом
движения) стороны эмоций.
1
Нередко связь между трактовкой метрического начала и идейным содержанием музыки
выступает с особой определенностью: Так, полнокровность западного классического искусства
конца XVIII века, тесно связанного с народно-бытовыми жанрами, находила одно из своих
выражений в ярком и сильном метре. Напротив, культовая музыка, отрешенная от жизни, не
требовала или даже избегала полновесной метрической пульсации. Само собой разумеется, что
неверным было бы обратное умозаключение — будто любая музыка, где нет отчетливой
метрики, тем самым удаляется от реальных жизненных образов. Вопрос решается всем
комплексом средств, куда метр входит лишь как один из компонентов.
<стр. 141>
сильно подчеркнутый метр; он является источником периодических импульсов, сообщающих музыке
отпечаток энергии, действенности, дисциплинированной мощи. В большом значении метра для образно-
жанрового облика музыки легко убедиться, изменив размер в данной теме при неприкосновенности всех
других сторон1.
Как уже упоминалось, метр проявляется то с большей строгостью, то с большей свободой. Строгая метрика
характеризуется равномерностью в чередовании сильных и слабых полей. Свободная же метрика отличается
либо отсутствием ясно выявленных сильных долей, либо неодинаковостью Расстояний между ними, т.е.
неравенством тактов. Такая метрика присуща старинной музыке эпического или объективно-лирического
склада (русская протяжная песня, древние культовые напевы), а также музыке свободно-импровизационного
типа (многие речитативы, некоторые жанры восточной народной музыки, старинные импровизационные
жанры клавирной и органной музыки — фантазии, токкаты, каприччио).
Но и при строгой метрике выявление сильных долей достигается вовсе не только прямой их акцентуацией.
Сильные доли ощущаются и без специального «нажима» — благодаря равномерности чередования мотивов и
ритмических фигур, посредством размещения важнейших гармонических моментов на первых долях тактов,
наконец, с помощью ритмиче-
1
Г. Э. Конюс показывал превращение темы финала Патетической сонаты Бетховена в испанский танец
фанданго путем перемены размера alla breve на 3/8 при полном сохранении высоты и длительности звуков
мелодии:
<стр. 142>
ских остановок, которые подчеркивают сильную долю по уже известному нам принципу
метроритмического согласования 1.
Отсюда следует, что и тактовая черта имеет более широкое значение, чем показ ударяемой доли.
Она является г р а н ь ю , переломным моментом в ритмических и гармонических сменах с затакта на
сильную долю; в других случаях она является показателем начала и конца построений 2.
Отметим также практически-прикладное значение тактовых черт: они зрительно разграничивают нотную
запись на легко обозримые малые участки, что чрезвычайно облегчает исполнение, особенно ансамблевое
и оркестровое.
<стр. 143>
этого двудольность отчетливее членит музыку и производит впечатление определенности граней, она как
бы создает «углы», движение приобретает характер «квадратности». Напротив, трехдольность склонна к
сглаживанию граней, плавности и большей непрерывности. Жанры, в которых с наибольшей силой
выразились противоположные черты четности и нечетности метра, это — марш и вальс, т. е. основные
моторные жанры, жанры движения. Если вальсу присущи характер скольжения и кружения,
интонационная плавность, особые «ритмы качания» (см. о них дальше), то маршу присущи характер
поступательности, интонационная чеканность, пунктирный ритм. В более широком смысле «вальсовость»
связывается (особенно — в русской музыке) с образно-эмоциональной сферой лирики, а «маршевость» —
со сферой героики 1.
К двудольному размеру по своим свойствам примыкает четырехдольный, а к трехдольному —
пятидольный. Сложные размеры, естественно, соединяют в себе свойства сочетающихся в них простых
размеров. Так, в размере 6/8 ощущаются и ясная размеренность и плавная закругленность (вспомним
некоторых сложных размерах, характерных для русской музыки (пяти-, семи-, одиннадцатидольных)
1
Речь идет о преимущественных, но не об исключительных связях. пример, советская
лирическая песня часто сочетает лирические интонации с маршевым ритмом.
<стр. 144>
Внутри такта создается нередко целый ряд различных оттенков метрической акцентировки,
свойственных даже самым мелким звуковым отношениям; метр, таким образом, может действовать
повсюду внутри такта, может проникать в самые укромные уголки музыкальной мысли. Такая
«внутридолевая» метрическая пульсация ощущается тем более, чем умереннее темп, чем отчетливее
ритмические фигуры и мелодические интонации. В следующем примере она выявлена с прогрессирующей
дробностью — сперва внутри четвертей, затем в пределах восьмых и даже шестнадцатых:
(см. также ноктюрн Шопена ор. 15 № 1, ср. такты 1—2 и 9—10).
Значение «микроакцентов» довольно существенно. От удачно найденных и подчеркнутых
акцентов внутри такта нередко зависит выпуклость экспрессии в мелодии. Особое значение имеет
внутридолевой метр в русской протяжной песне, где тактовый метр не играет существенной роли.
Метрическая пульсация может быть подмечена, с другой стороны, и в крупных масштабах, где
такты относятся друг к другу как отдельные доли внутри такта. Это есть м е т р в ы с ш е г о
п о р я д к а , и его проявлениями оказываются т я -
<стр. 145>
ж е л ы е и л е г к и е (сильные и слабые) т а к т ы . Метр высшего порядка возникает на основе
простого, тактового метра, т.е. представляет собой явление второго порядка. Поэтому он, чтоб быть
достоверным, явно воспринимаемым, требует серьезных «подтверждений» со стороны разных
выразительных средств. К тому же, в отличие от простого метра, он не обозначается в потах. Вот почему
столь важными становятся о б ъ е к т и в н ы е п р и з н а к и тяжелых тактов.
Особо тесной оказывается связь высшего метра с гармонией — со сменами функций.
Планомерность, размеренность этих смен приводит к тому, что момент смены, наступления новой
функции воспринимается как более весомый, «грузный»1. Предыдущая функция есть
п о д г о т о в л е н и е смены (предъикт), тогда как новая функция имеет решающее значение для
данного гармонического оборота, з а в е р ш а я его (икт), а завершение более убедительно на сильном
моменте. Если гармонии длятся по целому такту, то гармонический икт будет способствовать
образованию тяжелого такта. Если же смены гармонии осуществляются регулярно раз в два такта, то
тяжелыми окажутся не только те такты, в которых гармонические обороты завершаются (т.е. появляются
гармонические икты), но вообще все такты, в которых появляется новая гармония. Такты же, где
продолжается звучание ранее взятой гармонии, будут легкими:
Наиболее важная смена гармоний— кадансовая. Если любой гармонический икт мог придавать
тяжесть своему такту, то тем большую тяжесть может придавать заключительный аккорд каданса,
который по существу является гармоническим иктом целого построения. Поэтому особая «грузность»
часто наблюдается в такте, на который падает заключительный аккорд каданса2:
1
В этом легко убедиться, проделав простой опыт: сыграем каданс I—IV—V—I сперва с
сильной доли, а затем с затакта. Второй вариант, вероятно, покажется более
удовлетворительным. Учащийся знает из курса гармонии, что тактовая черта обычно является
показателем смены гармонии. В более крупном плане таким показателем окажется тактовая
черта перед тяжелым тактом.
2
Можно посоветовать следующий практический прием для проверки «акцентов высшего
порядка»: сыграть анализируемый образец, слегка преувеличив акцентировку тяжелых тактов, а
затем исполнить его с противоположной акцентировкой, сравнив степень естественности обоих
вариантов. Менее естественным, конечно, окажется вариант с акцентировкой легких тактов.
<стр. 146>
Другой важный признак тяжелого такта — ритмическая остановки на сильной доле. Мы уже знаем о связи
д л и т е л ь н о с т и с т я ж е с т ь ю (стр. 138). Понятно, что действие остановок сказывается тогда,
когда они даны не во всех, а лишь в определенных тактах:
<стр. 147>
Гармонический и ритмический факторы соединяются в з а д е р ж а н и я х . Задержание вместе с разрешением
воспринимаются как одно ритмическое целое, равносильное остановке (см. главу VI, стр. 349).
Diminuendo, ведущее к разрешению, ретроспективно оттеняет тяжесть первой доли такта; можно сказать,
что с и л ь н ы е такты подчеркиваются с л а б ы м и окончаниями1.
Как ясно из предыдущего, наибольшее значение имеют задержания в гармонически-иктовых тактах и, в
особенности, в кадансах (так называемая «женская форма каденции», излюбленная венскими классиками,
— см. пример 169).
1
О слабых окончаниях см. стр. 158. В более широком смысле не только задержания, но
и любые слабые окончания, в том числе на неизменной гармонии, усиливают тяжесть
такта (см. пример 173 и последний такт примера 170, а также «Песню о Родине»
Дунаевского, арию Фигаро «Мальчик резвый»— такты 6—7 и 10—11).
<стр. 148>
Наоборот «пассивность» мелодии, отсутствие мелодического сдвига на сильной доле — подобно отсутствию
гармонической смены —во многих случаях говорит о легкости такта (см. полную тему увертюры к «Руслану и
Людмиле» и такты 4 и 8 в побочной теме сонаты Бетховена ор. 2 №2). Ощущение «материальности», а,
следовательно, и тяжести в музыке в большой степени связано с плотностью, насыщенностью изложения т.е. с
такими качествами звучания, которые зависят от ф а к т у р ы . «Отяжелять» такт может, прежде всего, само
появление новой фактуры (особенно же — если она плотнее предыдущей) или нового фактурного элемента:
Аналогичное действие производит г л у б о к и й б а с , заметно повышающий грузность сильной доли:
<стр. 149>
То же можно сказать о компактном, сильно взятом аккорде, отсутствующем в легком такте1 (см.: Верди. Вальс
из оперы «Травиата», 4 такта темы в c-moll).
Все описанные явления объединены тем, что способны
п р и к о в ы в а т ь в н и м а н и е к д а н н о м у т а к т у, п р и д а в а я е м у з н а ч е н и е
опорного, или поворотного, или даже решающего, «ключевого»
момента.
Ощущение тяжести такта наиболее определенно при совместном действии двух или нескольких факторов.
Так, в примере 170, помимо основного в данном случае фактора — остановок, налицо местные мелодические
вершины и гармонические икты (такты 2, 4, 6, 8); в примере 171 к остановке присоединяется факт ладовой
новизны и высокой напряженности (звук dis в C-dur). Иногда совместное действие приводит к возникновению
столь тяжелых тактов, что они выделяются не только по сравнению с легкими, но и «обычными» тяжелыми
тактами; образуются «сверхтяжелые» такты, в чем сказывается дальнейшее действие метра высшего порядка.
В примере 176 эти такты отмечены и сменой гармоний, и задержаниями, и кульминациями, и остановками:
Все нечетные такты здесь тяжелее четных (например, 2-й такт, где на сильной доле протянут звук из 1-го
такта и нет смены гармонии, уступает 1-му и т. д.). Однако 3-й и 7-й такты превосходят по тяжести не только
все легкие такты, но и относительно тяжелые— 1-й и 5-й.
Помимо всех указанных признаков, метр высшего поряд-
1
Как видно из примера 175, действие баса или аккорда настолько значительно, что может
даже «пересиливать» смену гармонии. Преобладающей, в сравнении с гармонией, силой
иногда наделены и ритмические остановки благодаря своей наибольшей ощутимости.
<стр. 150>
ка не безразличен к условиям темпа и жанра. Быстрый темп, музыка моторного и, шире, энергичного
характера обычно связаны с большей отчетливостью метрической пульсации; это же обстоятельство
благоприятствует и ясности высшего метра, тогда как медленный темп, музыка лирического, певучего
характера скорее тяготеют к смягчению или уравнению тяжести тактов.
Роль метра высшего порядка значительна как для выразительности, так и для формообразования. Он вносит
порой существенный корректив в элементарную акцентуацию, предохраняя ее от еже-тактовой механической
повторности. Оттенение тяжелых и легких тактов имеет реальное значение для исполнительства. Так, в
примере 176 одинаковая трактовка тяжести всех восьми тактов была бы грубо антихудожественной;
значительно улучшилось бы впечатление, если отмечать лишь тяжелые — нечетные — такты. Однако
надлежащий эффект достигается только преимущественным выделением особо тяжелых тактов — 3-го и 7-го,
которые являются подлинными центрами музыкального развития. Это исполнение окажется и наиболее
динамичным, ибо создаются нарастания от двух легких к третьему — тяжелому такту. Таков был и замысел
Бетховена, что видно из знаков подъема и убывания звучности 1.
1
Приведем другой пример. Исполнение начала сонаты Бетховена ор. 53 с равномерной
акцентировкой каждого такта в лучшем случае можно было бы признать примитивно-
ученическим. Гораздо ближе к истине окажется сосредоточение тяжести в центре четырехтакта
— на сильной доле 3-го такта. Исполнители иногда сознательно учитывают различия в тяжести
тактов и их важность для художественной интерпретации. Так, известный венгерский педагог и
композитор Лео Вайнер в своем издании сонат Бетховена указывает па необходимость верного
метрического истолкования музыки и помечает легкие и тяжелые такты в Allegro molto vivace
сонаты op. 27 № 1 и в Allegro molto сонаты op. 110. Об аналогичном указании Г. Г. Нейгауза см.
на стр. 194.
В вокальной музыке роль метра высшего порядка иногда возрастает в связи со словесными
ударениями. В романсе Глинки «В крови горит огонь желанья» на первый взгляд резко
нарушены ударения в нечетных тактах («В крови», «Душа», «лобзай» и т. д.); однако в живом
исполнении эти несоответствия исчезают, ибо акценты фактически слышатся лишь в тяжелых —
четных тактах, что Глинка, несомненно, чувствовал (см. пример 42).
Обратный случай действительного (а не мнимого) расхождения между музыкальным и
словесным метром — фраза Игоря из III действия оперы: «Владимир, сын! Что значит это?», где
на тяжелый такт падает наименее поэтичное и не связанное с логическим ударением слово
«это»:
<стр. 151>
Преодоление простейшей периодичности метра достигается не только ее разрежением, но и разнообразием
месторасположения тяжелых тактов. Такие явления обычны, например, при масштабном развитии —
суммировании, дроблении и т. д. В следующем примере подъем динамики и взволнованности связан с
прогрессирующим дроблением, в конце замыкаемым (4, 4, 2, 2, 1, 1, 2); та же картина — в метре: сперва
тяжелыми являются третьи такты в четырехтактах, а затем их чередование учащается вдвое (первые такты в
двутактах) и еще раз вдвое (каждый однотакт — такты 13 и 14 — воспринимается как тяжелый):
<стр. 152>
Пример этот показателен для соотношений между общей метрической схемой и
изменениями, которые вносит в нее конкретный музыкальный материал. Здесь действует общая
схема хорея, где гармонии длятся по два такта; при этом (как указано на стр. 145) нечетные
такты, вводящие гармонию, тяжелы, а четные такты, лишь продолжающие звучание той же
гармонии, легки. Но поверх этой основной схемы накладывается другая, более топкая,
обусловленная реальными особенностями музыкального развития: такты 3 и 7 (где гармонии
сменяются и имеются задержания) безусловно превосходят по тяжести такты 1 и 5. Во втором
дроблении (такты 13 и 14)—единственное место, где гармонии сменяются каждый такт. По
основной хореической схеме 13-й такт тяжел, а 14-й легок, что отчасти подтверждается
гармонией (К 64 и D), однако по реальному звучанию (мелодически одинаковое с 13-м тактом
напряженное задержание) он воспринимается как тяжелый такт, что и отвечает ходу развития —
прогрессирующему сжатию.
Мы делаем вывод: значение высшего метра может заключаться и в подчеркивании хода развития при
изменении масштабов.
Коррективы могут вноситься в простую акцентировку и другими путями. Так, в теме финала сонаты ор. 53
Бетховена мелодия, сыгранная без аккомпанемента, обладает нечетными тяжелыми тактами:
Однако глубокий бас, взятый до вступления мелодии, снимает с нее тяжесть, перенося ее «на себя» (один раз в
два такта). Благодаря этому мелодия звучит необычно легко («невесомо») и воздушно.
Формообразующее значение высшего метра сказывается более всего в том, что такты объединяются вокруг
центрального— тяжелого, образуются более крупные группы (так называемые «такты высшего порядка»).
Тем самым достигается особая цельность и широта.
2-й пеон
1
Роль трехдольных стоп высшего порядка очень невелика. Назовем характерный пример
дактиля высшего порядка — трехтактный вариант скерцо из 9-й симфонии Бетховена,
обозначенный как «Ritmo di tre battute». Образцы анапеста и амфибрахия в «Камаринской»
Глинки см. в примере 186. Анапест с расширением тяжелого такта — в скерцо из 2-го квартета
Чайковского.
2
Для простоты мы условно приравниваем в этих схемах относительно тяжелый такт (как
бы третья доля в такте высшего порядка) легкому такту.
<стр. 154>
3-й пеон:
Распространенность стоп высшего порядка далеко не одинакова. Наиболее обычен среди них я м б
(к которому, удвоив масштабы, можно присоединить и 3-й пеон, как движение от легкого двутакта к
тяжелому). Преобладание ямба не случайно. Оно прежде всего объясняется особо тесной связью высшего
метра с гармоническим движением типа «предъикт—икт», о чем уже была речь. Трактуя легкие моменты как
метрически неустойчивые, а тяжелые как устойчивые, мы поймем, почему легкие такты преимущественно
связываются с п о с л е д у ю щ и м и , а не предыдущими тяжелыми (подобно тому, как доминанта теснее
свяжется с последующей тоникой, чем с предыдущей).
В более широком смысле ямб обладает преимуществом в динамической устремленности, и этот
динамизм нужно рассматривать (наряду со сказанным на стр. 150), как одно из важнейших значений высшего
метра. Ямбическая направ-
<стр. 155>
ленность более или менее крупного масштаба естественно связывается с процессом поступательного
движения в музыке, как искусстве, развертывающемся во времени.
Метр высшего порядка значительно менее постоянен по действию и менее периодичен по
регулярности возврата тяжелых моментов, нежели простой метр. Сравнительно долгая неизменность стопы
встречается главным образом в моторных жанрах (марш, танец); но и здесь она рано или поздно может быть
нарушена1. Как мы видели, изменения в периодичности могут быть связаны с процессами масштабного
развития (см. пример 178). В простейшем виде это можно наблюдать при суммировании типа «1, 1, 2».
Процесс движения вперед, к объединению очень часто подчеркивается появлением единственного тяжелого
такта в пределах суммирующего построения (см. пример 183).
Важно знать, что сходство небольших построений обычно нивелирует метр высшего порядка. Когда
в этих построениях сходно все, то, следовательно, сходна и степень тяжести; поэтому в повторяющихся
однотактных мотивах стопа высшего порядка мало или вовсе не различима (см. в примерах 160 и 183
начальные мотивы), если только она не была ясно показана ранее и может поэтому сохраняться «по инерции».
Помимо учащения или разрежения тяжелых тактов, есть и иные формы изменяемости стоп, взаимно
противоположные по художественному результату. Чаще встречается активизация, при которой тяжелый такт
смещается «вправо», к концу построения, например, 3-й пеон переходит в 4-й:
В теме сегидильи из «Кармен» господствуют хореические стопы; но перед концом мелодия
приостанавливается на звуке fis, метр высшего порядка ненадолго затушевывается, и вслед за этим моментом
колебания весь куплет завершается
1
Так, в марше из сонаты ор. 26 Бетховена первый период (16 тактов) вставляет 8 ямбов; но
середина уже нарушает эту периодичность.
<стр. 156>
Реже встречается смещение «влево». В следующем примере оно дается для образования интонаций
п е в у ч е - л и р и ч е с к о г о х а р а к т е р а 1.
1
В трехтактных фразах «Камаринской» тяжелыми тактами являются последние, третьи
(анапест). Но в репризе Глинка образует слабые окончания от вторых тактов к третьим и таким
путем создает плавно-протяжные метрические волны (амфибрахий).
<стр. 157>
1
одиночестве: . Стопа, по своим общим очертаниям хореическая,
1
Стрелки указывают на вторжение легких тактов в последующие тяжелые. Последний —
восьмой такт вторгается в первый такт следующей части. Иногда восьмитакт завершен без
вторгающейся каденции, и в этом случае образуется восходящая структура: 1+2+2 + 3 с
амфибрахической фразой в конце ( ) ; см. вторую тему вальса Шопена ор. 34 № 3.
2
. Г. Катуар. Музыкальная форма, ч. I. M., 1934, стр. 37. «Трохей» — синоним хорея,
«трохей первого рода» означает обычный хорей.
3
Сильные доли тяжелых тактов далеко не всегда разнятся от сильных долей легких тактов
столь же явно, как дифференцируются доли в н у т р и такта. Кроме того, различные факторы,
содействующие тяжести, нередко вступают в противоречие друг с другом, и в этих случаях
установление стопы оказывается спорным или совсем неосновательным.
<стр. 158>
§ 4. Внутритактовые стопы
Направленность метрического движения в пределах простого метра — одно из важнейших
структурных и выразительных явлений. Каждый размер используется в музыке по-разному; в его пределах
складываются различные метрические структуры, зависящие от того, с какой доли такта начинается
построение и на какой доле оно заканчивается. Простая стопа есть п о л о ж е н и е м о т и в а
о т н о с и т е л ь н о т а к т а или, еще точнее, положение мотива (и вообще любого построения) по
отношению к сильной доле. Так, в двудольном размере музыка может начинаться и с сильной доли, т. е.
хореически:
и со слабой доли, т. е. ямбически (см.: Чайковский. 4-я симфония, III часть, трио, 4 такта).
Ямбическая и хореическая направленность простейшим образом осуществляется в с и л ь н ы х
и с л а б ы х и н т о н а ц и я х , т. е. интонациях типа « ∪ — » или « — ∪». Особенно важное значение они
приобретают, завершая построения; в этих случаях говорят о с и л ь н ы х и слабых
о к о н ч а н и я х 1. Их различие широко используется в формообразовании малого масштаба: слабые
окончания создают незавершенность или неполную завершенность (сравни несовершенный каданс), сильные
же окончания — полную, максимальную в данных условиях завершенность (сравни совершенный каданс).
Оперируя теми и другими, композитор может достигать различных оттенков законченности; особенно обычны
два случая: 1) слабое окончание в серединном кадансе периода и сильное — в заключительном (см. первые 8
тактов финала 4-й сонаты Бетховена или тему h-moll в I части 7-й сонаты Бетховена) или же слабое окончание
в заключительном кадансе основной части периода, а сильное — в конце расширения или дополнения (см.
последние 4 такта темы вариаций из сонаты A-dur Моцарта) и 2) слабые окончания во всех построениях
периода или -предложения, сильное окон-
1
Они аналогичны мужским и женским рифмам в поэзии. Отсюда прежнее название
«мужские и женские окончания».
<стр. 159>
чание в последнем (обычно — четвертом) построении (см. тему ноктюрна Шопена ор. 9 № 2). Таким образом
смена слабого окончания сильным создает особый прием завершения — м е т р и ч е с к о е
завершение.
Не менее важна выразительная роль — сильные окончания способны давать эффект твердости,
определенности, тогда как слабым свойственно смягчать и создавать различные атрибуты лирической
мелодики. Это последнее присуще не только окончаниям, но и слабым интонациям вообще. Так создаются
беспредельно распространенные «интонации вздоха»; они, в сущности, представляют к о м п л е к с
выразительных средств: метроритмических (хореическая интонация, часто — с ритмическим преобладанием
сильного звука над слабым), мелодических (ниспадание, чаще всего — секундовое) и гармонических (очень
обычные в этих случаях задержания1). Экспрессия их колеблется в широких пределах — от спокойной
нежности и томления до скорби и страдания. В музыке Чайковского мелодия либо сопровождение иногда
представляют сплошные цепи хореических интонаций (начало 4-й картины «Пиковой дамы», центральный
эпизод в финале сонаты G-dur, побочная партия «Ромео и Джульетты», середина романса «Погоди» и другие).
Им родственны «мотивы томления» у Скрябина (например, начало разработки «Поэмы экстаза» — Moderato
avec delice) 2.
Перейдем к характеристике стоп. В ш и р о к о м с м ы с л е следует считать всякую стопу,
направленную от сильной доли к слабой хореической и от слабой доли к сильной ямбической — независимо
от того, в каком размере они даны, и независимо от того, с какой именно слабой доли начинается ямбическая
стопа:
Начало с сильной доли — основной признак хорея — влечет за собой важное выразительное и
конструктивное последствие: т в е р д о с т ь и о п р е д е л е н н о с т ь н а ч а л а , я с н о с т ь
в с т у п л е н и я . Хорей позволяет начать музыку сра-
1
Слабые окончания, однако, могут создаваться и без задержаний в пределах о д н о й
гармонии (см. например, первые 4 такта 4-й сонаты Бетховена).
2
Эффект «интонаций вздоха» настолько силен, что однажды послужил Прокофьеву для
карикатурного воспроизведения интонаций плача в балете «Сказка о шуте» (l62). В более
позднюю эпоху Прокофьев вернулся к «цепи хореических интонаций» уже без шаржирования
(«Ромео и Джульетта» — «Ромео у Джульетты перед разлукой», вступление).
<стр. 160>
зу с полной силой н отчетливостью, вплоть до эффектов внезапного толчка (так называемое «ex abrupto»):
(см. также начало увертюры к «Руслану и Людмиле»). Хореические мотивы поэтому особенно уместны там,
где надо сразу приковать внимание слушателя, подчеркнуть решительный перелом в развитии мелодии или
резкое вторжение нового.
С другой стороны, завершение хореической стопы на слабой доле означает метрическое
нисхождение и позволяет больше или меньше выявить интонацию слабого окончания (см. начало 4-й сонаты
Бетховена, а также начало Adagio из 3-й сонаты). Поэтому многие лирические мотивы хореичны.
В зависимости от творческой задачи композитор волен подчеркнуть либо ту, либо другую сторону
хорея, либо их сочетание: импульс и его исчерпание, решительное начало и смягчающее продолжение.
Поэтому, в частности, хорей способен вместить типичный классический контраст «сильного» и «слабого»
элементов (см. начало 8-й сонаты Бетховена).
При хорее границы построений совпадают с границами тактов.
Основной признак ямба — м е т р и ч е с к о е в о с х о ж д е н и е — делает возможным напор,
активное движение вперед, столь важное для музыки, как временного искусства. Подготовление и
завершение, движение к цели и достижение, в моторной области — «размах и удар», разного рода «мотивы
стремления», мотивы активных призывов и кличей — в эмоциональной области — таковы типичные
выразительные возможности ямба (см. пример 113, а также начало финала 1-й сонаты Бетховена).
Очень существенны и конструктивные особенности обеих стоп. Определенность хореических
вступлений помогает устанавливать грани формы; в частности, появление новой фактуры, означающее новую
часть формы, происходит обычно на сильной доле.
Не менее важна роль хорея и ямба для расчлененности и непрерывности в музыке. Ощущение
остановки в движении,
<стр. 161>
перерыва возникает в гораздо большей степени после сильной доли, нежели после слабой. Объясняется это
опорным, метрически устойчивым значением сильных долей и противоположной — неустойчивой ролью
слабых долей.
Ямбическое окончание создает временный перерыв движения (см.: Шуман. Первый восьмитакт в
пьесе «Pierrot» из «Карнавала»). Хореическое же окончание, которое не доходит до сильной доли, дает
почувствовать необходимость дальнейшего движения:
1
Характерный пример: в «X. Т. К.» большая часть прелюдий (34 из 48, а в I томе даже 18
из 24) хореична, и в очень многих из них господствует непрерывное движение. Напротив,
большинство фуг (33) ямбично; горазда большее их ритмическое разнообразие не допускает
равномерной непрерывности (даже несмотря на дополняющую ритмику). Поэтому для
поддержания внутренней активности столь желателен ямб. Он дает расчлененную активность,
возобновляемую с каждым новым проведением темы.
<стр. 163>
Хорей дает определенность вступления, начальную опору; ямб дает определенность завершения,
конечную опору; с другой стороны, в ямбических стопах большую роль играют моменты
п о д г о т о в л е н и я , а в хореических — моменты р а з р я д к и . Ямб тяготеет к расчленяемости, хорей
— к сочленяемости.
Само собой разумеется, что подчеркивание или, наоборот, вуалирование любой из этих
возможностей зависит от конкретных условий каждого данного случая, от соотношения метра и ритма с
другими сторонами.
Наша классификация стоп по направленности метрического развития была наиболее обобщенной из
всех возможных и потому самой малочисленной. Если исходить из видоизмененного критерия —
м е с т о н а х о ж д е н и я с и л ь н о й д о л и в м о т и в е , — то придется учесть и третий случай:
сильная доля находится не в начале и не в конце, а в середине мотива. Если хорей был нисходящим, ямб —
восходящим типом, то данный случай окажется волнообразным. В нем не два, а три метрических момента:
слабый, сильный, слабый (∪—∪); близкий ямбу наличием затакта, он отличается от ямба ясно выраженным
слабым окончанием. Сочетание восхождения к сильной доле и спада после нее и образует метрическую волну:
четырехдольных стоп нам уже известны. Напомним их: 1) дактиль (стопа хореического типа
, 2) амфибрахий (стопа волнового типа
<стр. 164>
стоп —пеоны; четыре вида пеонов различаются положением сильной доли: 1-й пеон ( ), 2-й
отвечает на вопрос, которая по счету (от начала мотива) доля является сильной (первая от начала или вторая и
т. д.).
В первом случае ямбические стопы наиболее полно выявляют заложенные в них возможности
активного движения, устремления. В хореических же стопах ясно обрисовывается
1
Выражениями «ямбические или хореические стопы», «стопы ямбического (или
хореического) типа» мы будем пользоваться только тогда., когда имеются в виду стопы в
обобщенной их классификации.
<стр. 165>
и веское начало и мягкое завершение. В противоположном — третьем случае имеется некоторое смягчение.
Но в «крайних» проявлениях, когда длительности в затакте п р е в ы ш а ю т длительности сильной доли
(см. примеры 196 в, г), возникают с и н к о п ы , общая ритмика заостряется.
В свете сказанного можно теперь объяснить некоторые индивидуальные особенности стоп в
различных размерах.
В двудольном размере не часто встречается «чистый» я м б , где ритмически уравновешены затакт
и сильная доля. Благодаря принципу согласования сильная доля имеет наклонность «раздуваться», а потому
(см. также: Чайковский. Скрипичный концерт, III часть, побочная партия, первые 4 такта).
Трехдольная стопа хореического типа — д а к т и л ь — в силу большей смягченности,
округленности, присущей нечетным размерам, не выказывает такой твердости вступлений, как двудольный
хорей. Зато в дактиле удлинено ниспадание к слабой доле, и потому слабое окончание выявлено особенно
ярко:
(см. также Серенаду Рахманинова ор. 3, дополнение к главной теме — р, scherzando, и романс Прокофьева ор.
73 «Румяной зарею», первые 60 тактов).
Не следует, однако, представлять себе различие обоих видов слишком резким. При благоприятных
условиях мелодического рисунка, фактуры, темпа, акцентуации активные возможности проявляются и во
втором виде:
В финале скрипичного концерта Бетховен, явно подчеркивая контраст обоих вариантов, применяет
их в теме, сочетающей скерцозность с мягкой игривостью. Типичные для трехдольного амфибрахия жанры —
гайдновский «менуэт с затактом», а позднее — скерцо; оба они при всей своей активности дают место как
тому, так и другому виду. И наоборот,
<стр. 167>
первый вид в соответствующих условиях пригоден для музыки округленного, мягкого характера, особенно же
для эффектов колыхания, качания (см. всевозможные баркаролы, гондольеры, также — тему подводного
царства из оперы «Садко»).
А н а п е с т — стопа сравнительно редкая, что объясняется трудностью согласования ритма и
метра в ней: затакт вдвое «перетягивает» сильную долю:
что резко нарушает норму и образует довольно трудно воспринимаемые синкопы. И здесь, как в чистом ямбе
(см. стр. 166), особенно желательно дробление, облегчение затакта 1:
Анапест принадлежит к стопам ярко выраженного ямбического типа. Чем длиннее состоящие из
коротких звуков затакты мотивов, тем более устремленный характер носят при прочих равных условиях эти
мотивы. Такие возможности анапеста реализуются по известным уже нам причинам, главным образом, в
заключительных частях (см. примеры 192 и 193).
Помимо трех основных стоп, в трехдольном размере часто применяется стопа промежуточного типа,
1
В большом масштабе см. скерцо b-moll Шопена, предъикт к репризе (такты 5—41 до
репризы).
2
Равнодольность членит такт не «на три», а пополам, что напоминает шестидольный
размер.
<стр. 168>
Равнодольная стопа — типично метроритмическая основа мерных колыханий вальса:
мягкий:
и кульминационного:
разделов главной партии; далее в нагнетательном предъикте к репризе; и, наконец, в коде, где
стремительность ритма соединяется со стремительностью восходящих гамм, бегущих к тонике.
К 4-му пеону относятся и аналогичные явления, выраженные в двудольном размере вдвое меньшими
длительностями
1
Сочетание активности и размеренности, подвижности и уравновешенности характерно
для моторной стороны музыки Прокофьева. Именно поэтому гавот оказался одним из
излюбленных его жанров.
2
Для лучшей реализации активных возможностей стоп с длинными затактами
Стопа 3:5 встречается чаще, чем 5:3, так как не включает в состав затакта относительно
1
<стр. 171>
Связь между горизонтально-мелодическим развитием и потребностью в активизирующей
метроритмической устремленности видна и в русской народно-плясовой музыке, где нередко встречаются
соотношения такого типа:
1
Учащийся, разумеется, не должен смешивать сдвоенные стопы со стопами высшего
порядка, обнимающими также два такта. Сдвоенные re же простые стопы с теми же критериями
их определения.
<стр. 172>
три же метрическая структура смещается. Чем длиннее построение, тем больше вероятия, что в его пределах
могут произойти внутренние сдвиги стопы (к изменяемости стоп мы вернемся).
Явлению сдвоенных стоп близки стопы в сложных размерах. К ним можно подходить в двух планах
—более крупном и малом, в зависимости от темпа и от характера мелодии: сложная стопа либо понимается
как с ц е п л е н и е д в у х и л и н е с к о л ь к и х п р о с т ы х (например, в размере 6/8 два дактиля
1
Кроме начального затакта.
<стр. 173>
народной музыке пятисложными построениями текста, где главный акцент падает на средний третий слог
(«красна девица», «добрый молодец»), т. е. образуется последовательность 2+3. В музыке она обычно
записывается хореически, с акцентом в середине такта и, значительно реже, ямбически:
Поскольку пятидольность сочетает два разных размера, она выказывает одно из характерных
свойств русской песни — метрическую п е р е м е н н о с т ь .
Неизменяемость стопы на большом протяжении — далеко не общее правило. Так же, как и в
области стоп высшего порядка, она присуща, главным образом, моторной музыке, но и там стопы располагают
значительной свободой. Вообще же музыкальное развитие требует достаточной гибкости от в с е х
п р о я в л е н и й м e т р о р и т м а , в том числе и от стоп.
Наиболее частый случай изменения — переход от хореической (в широком смысле) стопы к
ямбической. Он вполне логичен: хорей обеспечивает ясность начала, тогда как потребность дальнейшей
активизации влечет за собой ямб1. Можно говорить об определенном принципе: « х о р е и ч е с к и
н а ч и н а т ь , я м б и ч е с к и п р о д о л ж а т ь » . Переход хорея
1
Напомним, что активизирующий переход от хорея к ямбу мы видели и в области стоп высшего
порядка.
<стр. 174>
в ямб практически означает появление затактов, отсутствовавших в начале:
(см. также начало финала 5-й симфонии Бетховена и начало II части 8-й сонаты Бетховена).
И при наличии затакта с самого начала иногда наблюдается его последовательный рост,
означающий все большую интенсивность мелодического процесса. В Adagio из сонаты Бетховена ор. 2 № 1
начальный затакт равен четверти; следующий затакт вырастает в три восьмых; в начале второго предложения
(такт 4) он уже равняется семи шестнадцатым; наконец, затакт перед репризой (такт 31) разросся до
максимальных размеров — он занимает пять восьмых, т. е. весь такт, кроме сильной доли.
Возникновение и рост нагнетательного затакта могут быть отражением и более значительных
процессов общего динамического развития. В финале 6-й симфонии Чайковского основная тема вначале не
имеет затакта. Он появляется перед вторым предложением, разрастается перед репризой и, особенно, ее
вторым предложением. В последний раз он звучит в самом сильном — предкодовом проведении; уступая
предыдущему проведению по длительности разбега, он зато интонируется повторно (четырежды) и с гораздо
большей мощью.
Примером исключительной последовательности в развитии стопы может служить тема Adagio из
сонаты Бетховена ор. 27 № 1: на протяжении четырех тактов возникает и постепенно разрастается затакт;
последовательно сменяются дактиль, амфибрахий, равнодольная стопа и анапест, т. е. почти все возможные
трехдольные стопы; в этом отражен
<стр. 175>
процесс роста мелодии, «набирания сил» в ней. Другой подобный случай — в этюде-картине Рахманинова Es-
dur op. 33 № 7, где нарастающие звучания колокольного перезвона переданы развитием стопы от хорея через
три постепенно активизирующиеся стадии — к 4-му пеону.
Значительно реже встречается обратная смена ямбической стопы хореической. В тематическом
зерне сонаты ор. 57 (первые 4 такта) это, естественно, связано с контрастом двух элементов, с «торможением»
во втором из них.
Речь шла об изменениях стопы в процессе развития. Но различные стопы могут совмещаться и
одновременно — в разных голосах. В музыке полифонического характера это обычно при сочетании разных
тем; в примере 218 созвучат анапест и амфибрахий1:
В музыке гомофонной различие может возникать между мелодией и сопровождением; так, в легкой
сонате C-dur Моцарта (такты 5—8) гаммообразные раскаты хореической мелодии подкрепляются
ямбическими «толчками» аккомпанемента, совмещаются 1-й и 2-й пеоны.
Метрический контраст мелодии и сопровождения характерен для многих тем Скрябина;
активизирующая, «взвинчивающая» роль сопровождения или же его мелодическая значительность выражены
в его ямбичности, иногда подчеркнутой даже посредством особой группировки 2:
1
Контраст в одновременности опять-таки возможен и для стоп высшего порядка. Так, в финале
«Бабочек» Шумана устремленная основная тема звучит в ямбе, тогда как тема грузного танца «Гросфатер»
звучит в хорее.
2
Ямбическая группировка, показывающая строение мотива, а не строение такта, стала появляться с
конца XIX века. Ее примеры в мелодическом голосе — см. «Античный менуэт» Равеля, такты 5—7,
«Мимолетность» XVIII Прокофьева.
<стр. 176>
Но чаще приходится встречаться с противоположным соотношением хореически вступающего
сопровождения при ямбическом вступлении мелодии (см.: Моцарт. Ария Фигаро, такты 26—31 и пример 179).
В связи с ямбическими стопами нам приходилось касаться роли затакта. Сейчас необходимо уделить
природе затакта и некоторым особым случаям его применения дополнительное внимание. Затакт — явление
ярко предъиктового, подготовляющего характера. Но тип предъиктности может быть разнообразен: краткий
толчок (например, в активной разновидности 2-го пеона с однозвучным затактом или, в некоторых старинных
танцах — аллеманде, куранте, — с предъемным затактом), прыжок к намеченной цели (если имеется
значительный интервальный скачок к сильной доле), разбег, динамически нарастающее движение типа
«тираты». Всем сказанным объясняется то, что затакты целеустремленного характера как бы «избегают»
начинаться с относительно сильных долей.
Целеустремленность затакта чувствуется особенно ясно тогда, когда он не отяжелен изложением.
Поэтому затакты, особенно начальные, сплошь да рядом даются в облегченной фактуре или же только
мелодически, без сопровождении. В этом сказывается единство действия различных элементов: «легкое» в
метроритмическом смысле должно звучать легко и по изложению. В более широком смысле здесь проявляется
преимущественная связь мелодии и сопровождения с р а з л и ч н ы м и метрическими тенденциями.
Мелодия — свободное, интенсивно развивающееся начало в
музыке; в ней, постоянно изменяющейся и обновляемой, более
всего ощутимо движение вперед. Поэтому ей относительно ближе
тенденции ямбиче ского характера. Напротив, аккомпанемент
скорее воплощает в себе по стоянство и устойчиво сть. Есте ственна
поэтому его связь с конструктивно более отчетливыми и опорными
т е н д е н ц и я м и х о р е и ч е с к о г о х а р а к т е р а 1.
Возвращаясь к вопросу о связи затакта с типом фактуры, отметим, что в случаях фактурной полноты
затакт (если это позволяет его величина) нередко выписывается композитором как начало такта, т. е. как бы с
сильной доли, хотя главный акцент слышится в середине такта (см. «Смерть Озе» Грига).
1
В мазурках и вальсах природа этого явления особенно явна, когда оттягивает» первый
звук мелодии на одну четверть «влево» для образования затакта (см., например, мазурку ор. 17 № 3
или ор. 33 № 2).
2
О связях метра с ритмом здесь не будет говориться, поскольку предполагается, что стопы
уже рассматриваются в их ритмической оформленности.
<стр. 178>
Второй эпизод, более напряженный, делает «шаг вперед» как в отношении стопы (4-й пеон после 3-го), так и в
Вторая тема баллады Шопена As-dur связана с эффектом легких, плавных и изящных колыханий. В
1
О связи амфибрахия с эффектами колыханий было сказано на стр. 167.
<стр. 179>
5) На сильных долях часто встречаются паузы. Это далеко не всегда означает, что мотив и,
следовательно, стопа начинаются со следующей, слабой доли. Пауза на сильной доле в мелодии часто сама
является своеобразной формой хореического начала и обладает особой выразительностью «говорящей паузы»;
момент вступления мотива в таких случаях бывает показан на сильной доле аккомпанементом (см. вальс cis-
moll Шопена, такты 3—4 и 7—8; хор «Пойте песни славы» из «Князя Игоря»).
Если для хорея существенно в с т у п л е н и е с сильной доли, то для ямба существенно
п р и в е д е н и е к сильной доле. Поэтому, чтоб избежать ошибок, нужно руководствоваться следующим
критерием: завершается ли данное построение на сильной доле или же оно завершается до сильной доли
(перед тактовой чертой). В этом последнем случае мы имеем дело с хореической стопой1. В пользу
хореичности говорит и упорядоченная повторность начальных пауз.
6) Синкопа, сколь бы сильна она ни была, не меняет стопы, ибо акцент, вносимый ею, имеет не
метрическую, а иную — чисто динамическую природу. Так, например, в менуэте из фортепианной сонаты
Грига стопу следует определить как дактиль, но отнюдь не как амфибрахий. Значительно осторожнее надо
подходить к «синкопам высшего порядка», т. е. подчеркнутым акцентам на легких тактах. Однако и здесь
можно видеть случаи, где основная стопа сохраняется вопреки таким попыткам ее нарушения (см. связующую
партию в I части 8-й сонаты Бетховена).
Завершая раздел, посвященный стопам, следует сказать несколько слов о проблеме хореизма и
ямбизма в музыкальной науке и исполнительстве.
Традиционная школа в теории музыки ограничивала свои задачи поисками конструктивной
определенности, ясности очертаний и в связи с этим держалась по преимуществу хореических взглядов в
понимании музыкальной формы и в практике ее расчленения. В крупном масштабе это давало мало
расхождений с истиной; но в меньшем масштабе ориентация на тактовую черту, как грань между
построениями, нередко искажала картину2.
1
Следует, вместе с тем, иметь в виду, что в процессе дальнейшей активизации ложный
ямб» может превратиться в действительный, если построение завершится на сильной доле
(сравнить в балладе Шопена g-moll начало связующей партии — Agitato — и ее продолжение,
такты 1—2 и 3—5).
Реализация ямбических потенций при начальной паузе возможна и «на расстоянии», т. е. в
другой части формы (сравнить главную и заключительную партии в финале «Аппассионаты»).
2
Характерно, что затакт в этих условиях не находил надлежащего объяснения и
оказывался в учебниках элементарной теории своего рода «инородным телом» — явлением,
стоящим особняком.
Пример ясности, связанной с хореической точкой зрения, можно видеть в обычной
группировке с сильной доли.
<стр. 180>
Ямбический принцип структуры был оценен функциональной школой и принят ею за основу в
понимании метрической структуры музыки. Однако односторонность взглядов здесь сказалась резче, и
неверным тактовым членениям традиционной школы Риман и его последователи противопоставили еще более
неверные ямбические членения 1.
Причина ориентации традиционной школы на хореичность заключалась не только в большей
простоте разграничений по тактовым чертам. Традиционная школа опиралась на устойчивое, конструктивно-
статическое понимание музыкальной формы, а оно, как мы знаем, легче связывается с хореическим началом.
Функциональная же школа в большей мере стремилась отразить элемент движения в форме; в малых
масштабах он был найден этой школой в ямбе.
Учение о стопах может существовать лишь при условии, что признается р а з л и ч и е стоп.
Этого, однако, не было ни в одной, ни в другой школе. Поэтому там и не было понятия стоп — был лишь такт,
как хореическая единица формы или мотив в своем якобы единственно нормальном (ямбическом) положении.
остинатно повторяемое для нарастания. Но стоит лишь понять его ямбически — в типичной для
многих код стопе 4-го пеона,— как перед нами предстанет простая секвенция, подтверждаемая
дальнейшим полифоническим варьированием:
Совмещение хореических остинатных мотивов и их ямбической «расшифровки» — частное
проявление общего принципа, по которому хореическая основа («скелет») сочетается с
ямбическими тенденциями мелодии («покрова»). Для подобного рода героической коды важна
как устремленность активных ямбических мотивов, так и четкая, утверждающая метричность,
связанная с хореической основой фактуры.
<стр. 181>
Господство тех или иных взглядов в теории и педагогике не оставалось без влияния на
исполнительскую практику. Это сказывалось, во-первых, в типе фразировки, связанном по преимуществу с
хореическими или ямбическими лигами. Это отражалось, во-вторых, на предпочтении или, наоборот,
избегании равномерной акцентуации всех тактов, т. е. на признании или игнорировании различий в тяжести
тактов; иногда вместе с тем преувеличивалась роль прямой акцентуации сильных долей.
Итак, давний спор о хорее и ямбе не может быть разрешен в пользу одного из них. Музыка
пользуется ими обоими, и задача теоретика — не ущемление одной из них во имя торжества другой, а
правильное разграничение их ролей, объяснение того, почему композитор избрал такую, а не иную стопу,
объяснение их нередко сложных и причудливых сочетаний.
§ 5. Ритмические рисунки
Чем далее мы двигались от первоначальных, в известной мере отвлеченных представлений о стопах
к реальной обстановке их применения, тем более захватывали область ритма, а не только метра.
Ритмизированные определенным
1
Особо обращаем внимание на 5-й такт до конца трио, где кадансовый квартсекстаккорд
попадает на тяжелый такт лишь при ямбической трактовке.
<стр. 182>
образом стопы в сущности уже не могут рассматриваться т о л ь к о как стопы: в них содержатся
конкретные метроритмические фигуры, рисунки. К специальному изучению их мы и обратимся.
Метроритмический или, как обычно его называют, р и т м и ч е с к и й рисунок
образуется от сочетания одинаковых или различных
длительностей, определенным образом акцентированных ( т. е.
м е т р и з о в а н н ы х и з в у ч а щ и х в н е к о т о р ы х т е м п о в ы х р а м к а х ) . Эти
сочетания обладают большей или меньшей характерностью; они узнаются и запоминаются легче, чем многие
другие выразительные средства музыки. Значение ритмических рисунков в музыке связано прежде всего с
прямотой, непосредственностью их воздействия на слушателя. Они входят в число важнейших отличительных
признаков того или иного жанра. Они принимают существенное участие в создании выразительного облика
темы: в музыкально-изобразительной области их роль тоже велика. Ритмические рисунки в большей степени
способствуют единству произведения или его части1.
Наиболее простой рисунок основан на чередовании звуков одинаковой длительности; это —
р а в н о м е р н о с т ь . Ее выразительные возможности настолько широки, что включают прямо
противоположные типы музыки. В медленном темпе равномерность часто служит для передачи глубокого
спокойствия, вплоть до бесстрастия или отрешенности от обычных человеческих чувств (см. хорал из
ноктюрна Шопена ор. 37 № 1; тему Звездочета из «Золотого петушка»).
Но в быстром темпе и на большом протяжении равномерность служит для передачи энергичного
движения, нередко обладающего большой динамической «зарядкой». Это можно видеть в бесчисленных
произведениях моторных жанров — этюдах, токкатах, «perpetuum mobile».
Общее, что имеется в этих противоположных случаях, — ровность настроения, выдержанность
характера или, во всяком случае, отсутствие резких колебаний.
Столь большая емкость равномерного движения по его выразительным возможностям — не
случайна. Мы встретились здесь с одним из основных принципов применения музыкальных средств: ч е м
характернее по своему облику данное средство, тем определеннее
к р уг е го п р и м е н е н и я ; н а о б о р о т, ч е м б о л е е о б щ и й
1
Отметим, в частности, что при развитии темы ее характерный ритмический рисунок часто
сохраняется (это типично, например, для тематического развития у Чайковского), и поэтому
развивающая часть воспринимается, как тесно спаянная с самой темой, как ее дальнейшее
продолжение.
<стр. 183>
ха р а кт е р о н о н о с и т, т е м м е н е е с п е ц и ф и ч е н и т е м б о л е е ш и р о к к р у г
его применения.
С этим связано и другое положение: высокохарактерное средство легче может «отстоять свое лицо»
во взаимодействии с другими сторонами; менее характерное средство легче подчинится влиянию других
средств.
Равномерное движение уступает по характерности всем прочим ритмическим рисункам, ибо в нем
отсутствует важнейшее для понятия «характерность» качество: столкновение р а з л и ч н ы х элементов.
Именно поэтому оно может применяться для диаметрально противоположных целей; именно поэтому
равномерность до такой степени подчиняется действию другого средства — темпа.
Ритмические рисунки, основанные на неравенстве, на сочетании р а з л и ч н ы х длительностей,
можно разделить на две категории: «квадратные» и «неквадратные»1. Квадратными мы будем считать
рисунки, где сочетание длительностей образует цифру 4 или же более высокую степень числа 2. Они связаны
с движениями определенного, более или менее резкого, угловатого характера. Неквадратными будем считать
рисунки, где сумма длительностей нечетна; в значительной степени к ним относятся и четные рисунки,
кратные цифре 3 (6, 12). Они связаны с большей сглаженностью граней, смягченностью характера,
непрерывностью движения.
Наиболее лаконичная — двузвучная — фигура из числа квадратных — п у н к т и р н ы й
р и т м 2. Чеканность и острота его общеизвестны. Причина такого его действия в том, что к о р о т к и й и
л е г к и й звук оттеняет непосредственно за ним следующий д о л г и й и а к ц е н т и р о в а н н ы й
звук; при лом контраст «слабо-краткого» и «сильно-долгого» звуков чается в общих рамках квадратности
(ч е т ы р е шестнадцатых). Тройное ритмическое превосходство сильного звука над слабым создает остроту
звучания.
Механизм действия пунктирного ритма легче представить себе не в виде обычной нотной записи
1
Эти определения близки тем, которые были даны на стр. 143 для характеристики тактов
(«четный» и «нечетный»). Но выражение «квадратный» больше передает характер
соответствующего движения.
2
Название его, как известно, происходит от нотной записи («нота с точкой»). Но оно
оправдывает себя и с точки зрения выразительной: прерывистость музыки, связанной с этим
ритмом, вызывает ассоциацию с линией, начертанной пунктиром.
<стр. 184>
черты условно обозначают акцентированные звуки). Становится ясным, что пунктирная фигурка —
ямбическая (точнее— 2-й пеон в миниатюре), со всеми вытекающими последствиями: ямбический толчок,
сжатый до очень короткого протяжения, звучит с особенной отчетливостью и энергией1. Если пунктирными
фигурами подчеркиваются основные (сильные и относительно сильные) доли или, более того, все доли такта,
то эти выразительные качества выступают с наибольшей, силой. Возникает непрерывная активная пульсация.
Вот почему пунктирный ритм есть излюбленный ритм марша:
Но основать весь марш или маршевую песню на одном ритме невозможно. Пунктирный ритм
сочетается в марше с другими активными ритмами. Сверх того, он противопоставляется иногда — с целью
оттенения — менее активным ритмам, например равномерности, с которой он сцепляется в характерную
Повторяя одинаковые по высоте звуки, эти фигуры выделяют самый ритм как таковой (эпизод B-dur
в разработке увертюры «Князя Игоря»). Наконец, предваряя в затакте
1
Сила пунктирного ритма в том и заключается, что принцип метроритмического
согласования выявлен в крайне сжатом виде: вместо такта сконцентрирован в одной доле.
<стр. 185>
акцентируемый звук, они способны даже несколько смягчать мелодические ходы, особенно, скачки
(Чайковский. «Сладкая греза»).
Для надлежащего эффекта необходимо точное выполнение пунктирных фигур исполнителями. В
практике часто встречается его смягчение (примерно 1:2 вместо 1:3), что терпимо, а иногда даже желательно в
певучей, лирической музыке, но отнюдь не в музыке моторного характера.
Можно встретить пунктирный ритм, выписанный в увеличении. При достаточно быстром движении
эффект его обычен (см. пример 210).
Дальнейшее заострение достигается применением двойного пунктирного ритма, где ритмическое
превосходство акцентируемого звука достигает семикратности, а в «теме самоутверждения» из «Поэмы
экстаза» (с иной орфографией) оно одиннадцатикратно. Сфера его применения — от патетической
декламационности до нервной импульсивности1.
Изменение темповых условий не может иметь для пунктирного ритма решающего значения, как для
равномерности, но все же различие оттенков экспрессии существенно. В медленном движении пунктирность
обычна для музыки торжественно-строгой, величаво-дисциплинированной. В старинной музыке — у Баха,
Генделя — мы часто встречаемся с таким maestoso (см., например, прелюдию g-moll из II тома «Х.Т. К-»).
Пунктирному ритму родствен другой, также широко распространенный в музыке моторной и
отчасти за ее пределами. Фигуры этого ритма основаны, так же как пунктирные, на противопоставлении
«слабо-краткого» элемента «сильно-долгому». Но они складываются не из двух, а и из трех звуков, и,
соответственно, «слабо-краткий» элемент здесь представлен не одним, а двумя звуками. Преобладая
ритмически над каждым из слабых звуков, сильный звук уравновешивает по длительности их сумму. Поэтому
наиболее важный вариант этого ритма — может быть назван « р и т м
с у м м и р о в а н и я » . Наличие ритмического равновесия также отличает его от пунктирности. В силу
этого данный ритм, не уступая пунктирному в отчетливости, в способности «скандировать» тактовые доли,
все же выказывает меньшую остроту.
Другой вариант этого ритма, основанный на том же про-
1
Некоторое заострение достигается и в пределах простого пунктирного ритма заменой
«точки» при ноте паузой (см. пример 224).
<стр. 186>
тивопоставлении двух метроритмических элементов, располагает их в обратном порядке:
суммирования: .
Оба варианта представляют квадратный ритм в наиболее чистой его форме. Это явствует как из
четности соотношений, так и из равновесия частей1. Это вытекает также из связи данных рисунков со
структурой квадратных размеров — двудольного и четырехдольного: наиболее естественное, нормативное
выражение квадратного метра в ритме достигается тогда, когда тяжелая доля оттеняется равновеликой по
1
Ритмы суммирования и дробления — единственные полностью четные, ибо только в них
четность не нарушена ни в целом (общей длительности), ни в обеих частях (в отличие от
пунктирности, четной лишь в целом). Они также единственные, где сочетаются две части,
неравные по тяжести, но равные по протяженности.
2
Теоретически возможен и четвертый вариант, где крупная длительность дана в затакте, а
<стр. 187>
Этот ритм при быстром движении встречается в русской народно-плясовой музыке бойкого,
задорного характера; его народное название — «пляска в три ноги» (см. «Камаринскую» в сб. Линевой). Более
уравновешенные квадратные ритмы также очень характерны для народно-плясовой музыки; их название —
«пляска в две ноги».
Все эти ритмы применяются в более широком диапазоне длительности, чем пунктирный: от самых
1
типа или . В оживленном движении они пригодны для длительных
повторений остинатного характера. Это встречается особенно часто в музыке изобразительной (см., например,
«Сечу при Керженце» — один из примеров применения квадратных ритмов в быстром движении как «ритмов
скачки»).
Ритм суммирования играет особую роль в м у з ы к а л ь н о й ф о р м е . Его восходящая
ямбическая направленность — при соответствующих условиях компактной фактуры, достаточной громкости
звучания и акцентуации — часто используется для создания начальных «толчков», импульсов (см. начало
симфонии «Юпитер» Моцарта, финала 5-й симфонии Бетховена). С другой стороны, момент суммирования,
объединяя и приостанавливая движение, обладает значительной завершающей силой. Поэтому ритм
суммирования еще чаще применяется как заключительная «формула трех ударов»:
1
Ритм дробления при крупных длительностях нередко содействует эффектам пассивности,
торможения. Л. Бусслер указывает в учебнике «Строгий стиль», что в контрапункте строгого
<стр. 188>
В этом виде она становится своего рода ритмическим кадансом (нередко соединяясь и с
гармоническим кадансом по типу, например, S 1 D 1 |T 2 или T( 64)1 D 1 |T 2 1, и с мелодическими завершающими
формулами):
Тот факт, что одни и те же или близко родственные приемы могут играть противоположную
формообразующую роль, не случаен. Явление это, установленное Б. В. Асафьевым, говорит о большой
гибкости элементов музыкальной формы.
Мы рассматривали ритмы, прямо или косвенно связанные с «квадратным» характером движения.
Разнообразие в их применении достигается разными способами: раздроблением обеих частей фигуры
(«тема вражды»)
1
Цифры означают число тактовых долей.
<стр. 189>
(«Маски»)
(«Джульетта-девочка»)
1
Учащемуся полезно разобраться в ритмическом строении марша из оперы «Любовь к
трем апельсинам».
<стр. 190>
Эффекты качаний, колыханий делают данный ритм основным в жанрах баркарол и колыбельных; он
настолько близок музыке такого рода, что иногда получает даже общее название, как «ритм качания», «ритм
колыхания»1 (см. Баркаролу из «Сказок Гофмана» Оффенбаха и пример 371).
Но неменьшее значение он имеет для вальса, как в моторном смысле (балансирование и плавное
кружение), так ,и в лирико-кантиленном (создание пластичной мелодии):
1
Потенциально присущая трехдольности мягкость и округленность усугубляется при
повторности; не случайно это находит отражение и в выборе излюбленного размера — 6/8, уже
«заранее» объединяющего ритмические фигуры попарно. Периодичность нерезких движений (на
соответствующей мелодической основе) и есть колебательность.
<стр. 191>
только о приобретении гибкости, упругости или изящной эластичности1 (см.: Р. Штраус. Вальс из «Кавалера
роз»; Шуберт—Лист. «Soirées de Vienne», 4-я тетрадь, 1-я тема; см. также пример 198).
Подобно тому, как ритмы суммирования и дробления можно было счесть за основные дву-,
четырехдольные ритмы, лучше всего выражающие природу этих размеров, «ритм качания» следует
расценивать как о с н о в н о й т р е х д о л ь н ы й р и т м . Выразить трехдольный (и шестидольный)
размер в ритме можно проще всего и естественнее всего такой двузвучной формулой, которая выказывает
типичное для трехдольности двойное ритмическое преобладание тяжелого момента над легким. Тем самым
становится еще яснее большая роль этого ритма в музыке.
Мы встречались уже с нарушением принципа метроритмического согласования (например, в ритме
типа:
)
Все такого рода случаи относятся к области с и н к о п , к изучению которых мы и переходим.
Обычный внешний признак синкопы состоит в том, что звук, взятый на более слабой доле такта,
продолжает слышаться на следующей более сильной доле или, во всяком случае, длится дольше, чем звук
предшествующей сильной доли. Результатом этого оказывается большая длительность долго протянутого
звука, привлекающая к нему и большую тяжесть. Таким образом в такте появляется непредусмотренное его
структурой ударение, которое может быть очень сильным. Такие н е м е т р и ч е с к и е акценты называют
э п и з о д и ч е с к и м и или д и н а м и ч е с к и м и . Существование в пределах такта акцентов,
различных по своему происхождению — нормативных и нарушающих норму, — воспринимается как
известное противоречие, как борьба между «метрическим консонансом» и «метрическим диссонансом».
Отсюда и проистекает важнейшее выразительное качество синкопы — обострение, некоторая «встряска»,
даже — «взрывчатость». Нарушение обычного распорядка вызывает обратную реакцию — стремление
восстановить норму, что также повышает ритмическую динамику.
<стр. 192>
1
В этом смысле очень различна заостряющая роль синкоп с повторной мелодико-
ритмической фигурой типа (как, например, во вступлении к Краковяку из
«Ивана Сусанина») и значительно более умеренное по остроте действие синкоп, лигуемых через
тактовую черту (как в основной теме того же Краковяка).
<стр. 193>
что при отсутствии синкоп мелодия распадалась бы на отдельные мелкие мотивы 1:
В другом случае происходит оттягивание начального звука темы (или части формы) на одну долю
«влево», т. е. туда, где могла быть расчленяющая остановка. И здесь легко показать гораздо большую
расчлененность при уничтожении синкопы 2:
см. также: Бетховен. «Тема радости» из финала 9-й симфонии, грань третьей четверти и репризы).
1
Показательно сравнение двух вариантов одной и той же темы в финале концерта C-dur
Бетховена (побочная тема): в оркестровом проведении ответный четырехтакт членится на
однотактные мотивы, а затем — даже на полутактные (обозначенные лигами); в фортепианном
же проведении ответный четырехтакт сделан как цепь синкоп и совершенно слитен.
2
В примере 232 Шопен прибегает к знакомому уже нам типу «приставного затакта».
Заметим, что применение синкопы в какой-либо определенной роли вовсе не исключает в
каждом данном конкретном случае иных сторон ее действия. Таковы —одновременность
смягчения и связывания, наблюдаемая в примере 232, где помимо связности очень ощутимо
упругое действие синкоп.
<стр. 194>
К третьему случаю относится подчеркивание кульминаций посредством синкоп. Синкопа
одновременно и увеличивает напряжение кульминационного звука, и тесно связывает обе части, на грани
которых она находится,— подъем и спад. Мы уже знаем (стр. 179), что синкопа может проявлять себя и в
условиях метра высшего порядка. Это происходит в тех случаях, когда динамический акцент попадает на
с и л ь н у ю д о л ю л е г к о г о т а к т а . Такое явление наблюдается, например, в коде II части 31-й
сонаты Бетховена. Г. Г. Нейгауз указывает, что здесь сильные аккорды находятся «на слабой части двутакта»
(см.: «Советская музыка», 1963, № 4, стр. 68).
Обратимся к некоторым особым видам синкопированного ритма, которые тесно связаны с
нарушением принципа метроритмического согласования.
Если пунктирный ритм являлся одним из простейших представителей метроритмической нормы, то
1
Ссылки на номера сонат Моцарта даны по изд. Музгиза.
<стр. 195>
че, чем слабые. Здесь нет обычного проявления синкопы, о котором уже шла речь, и поэтому ритмы этого
рода можно назвать косвенно-синкопированными1. Такие фигуры, как, например,
1
К их числу принадлежал уже знакомый нам хореический ритм
<стр. 196>
нец на ней, отсутствие ее — см. схему), как бы вращаются вокруг тактовой черты, ассоциируясь с моторной
основой вальса — кружением.
В вальсах и близких ему танцах можно различить два случая перекрестности. В одном из них ясно
выступает синкопический элемент перекрестности:
В другом случае перекрестность, как и всякая синкопа, вносит не столько обострение, сколько
связность. Расчлененность ослабляется вследствие того, что мотивы, всякий раз перемещаясь относительно
такта, не создают постоянных точек членения; это обнаруживается более всего при равномерном движении
(см.: Шопен. Вальс F-dur; И. Штраус. Вальс «Весенние голоса»).
Особенно широко применял двудольную перекрестность в вальсе Чайковский. Строя мелодию
крупными длительностями (половинные как бы в размере 3/2), чередуя их с более оживленными плавно-
непрерывными движениями, сочетая двудольные мотизы с четырехдольными, он достигал большой
мелодической широты и певучести, придавая мелодии «парящий» характер, независимость от «метрической
тяжести»1, от следования метру сопровождения (см. пьесу «Декабрь» Чайковского и вальс ор. 40), создавал
мелодии большого дыхания и динамического напряжения:
1
Сравним этот прием с родственным типом синкопирования, показанным на стр. 192 (см.:
Бетховен. 28-я соната).
<стр. 197>
Очень характерна перекрестность для скерцозной музыки, которая вообще охотно использует
всякого рода нарушения и неожиданности; вот пример такой «игры несоответствиями»:
Скерцозная трактовка перекрестности иногда ощутима и V. вальсе (см. трио вальса из 5-й симфонии
Чайковского).
Перекрестность не ограничивается рассмотренным случаем— наиболее простым и частым.
Познакомимся с более
1
В примере 165 характер фанданго достигается именно благодаря смещениям двудольных
мотивов.
<стр. 198>
сложными случаями, которые принадлежат послебетховенскому периоду; они основаны на соотношениях,
труднее соизмеримых с данными тактами. Образцом пятидольности на фоне размера обычного типа может
служить конец вступления ко 2-му вальсу Шопена; образцы семидольности — в указанных ниже примерах 1:
Еще сложнее структура предъиктовых пассажей в примерах 239, 240, она основана на чередованиях
6 + 7:
1
В примере 236 интересно смысловое значение «метрических шатаний»; в примере 237
ощущается связь с неквадратной народно-плясовой музыкой ориентального типа; в примере 238
характер скерцозен («Lustige Streiche»).
<стр. 199>
1
Изредка можно встретить трехдольную перекрестность и за пределами этих жанров.
Дадим пример напряженно-динамического ее истолкования:
2
Для укладки целого числа (четырех-) трехдольных мотивов здесь требуются 3 такта.
<стр. 200>
гораздо больше нарушает структуру такта благодаря несовпадениям с отдельными его долями:
§ 6. Ритмическое развитие
Значение и конкретные формы ритмического развития изучены музыкальной наукой в очень малой
степени, а потому в этой области еще трудно дать законченное системати-
<стр. 201>
ческое изложение. Вопросы ритмического развития уже затрагивались нами, например, когда речь шла об
изменяемости стоп — простых и высших, о постепенном развитии затактовых частей, о приеме метрического
завершения.
Процессы ритмического развития протекают обычно в тесной связи с неритмическими явлениями; в
силу такой разносторонности о развитии ритма говорить труднее, чем об отдельных ритмических явлениях.
Всякое — следовательно, и ритмическое — развитие основано на изменении и обновлении. Поэтому
особенно важную роль играет здесь сочетание р а з л и ч н ы х элементов. В процессах ритмического
развития сменяются долгота и краткость, равномерность и неравномерность, острота и мягкость, покой и его
нарушение, квадратность и неквадратность, метроритмическое согласование и отступление от него,
нормативность и синкопированность, широта и ограниченность временного масштаба, слитность и
расчлененность.
В гомофонном складе ритмическое развитие наблюдается главным образом в мелодии, как наиболее
гибкой и изменяемой стороне музыки.
Сопровождающие элементы фактуры гораздо стабильнее1. Но зато если уж ритмика аккомпанемента
изменяется, то перемены оказываются очень отчетливыми (ср. три проведения главной темы в финале сонаты
Шопена h-moll).
Закономерности различных сторон музыки нередко обладают общностью или, по крайней мере,
допускают сближения, аналогии. Это относится и к ритмическому развитию, имеющему общие черты с
мелодическим. Предпосылка такого сближения — эффекты длительностей, с одной стороны, и регистров,
высотностей — с другой: отношение долгих звуков к кратким напоминает отношение низких звуков к
высоким. Поэтому и ритмическое развитие, заключающееся в сжатии, укорочении длительностей, можно
сравнить с восходящим мелодическим развитием, и равным образом ритмическое расширение — с
нисходящим развитием. Ритмическое учащение и мелодический подъем по большей части связаны с ростом
активности, ритмическое замедление и мелодический спад — с успокоением. Мы знаем о противоположных
возможностях мелодии, значительно менее распространенных; о нисходящих нарастаниях и восходящих
ослаблениях; они связаны с вмешательством иного фактора — регистров с их массивностью, густотой
звучания и, наоборот, легкостью, Разреженностью. И в ритме оказывается налицо противоположная
возможность: преимущество в весомости и значи-
1
Сравним это со сказанным на стр. 176 о динамической роли ямба для мелодии и
стабилизирующей роли хорея для сопровождения.
<стр. 202>
тельности у более долгих звуков в сравнении с краткими; это связано с вмешательством метрического
фактора, наделяющего (по «принципу согласования») долгие звуки тяжестью и снимающего весомость с
кратких звуков. Поэтому ритмическое замедление или укрупнение иногда приносит с собой большую
значительность, масштабность, тогда как ритмическое дробление или ускорение может означать угасание,
распыление 1.
Так, проведение тем в увеличении (например, в финале 1-й симфонии и в I части 2-й симфонии
Бородина) иногда придает им большую значительность, величавость. Мелодические пассажи мелкими нотами,
столь характерные для музыки Шопена (например, в 4-м такте репризы Largo из сонаты h-moll), композитор
обычно обозначает как превосходные степени утончения, прозрачности и т. д. (dolcissimo, leggierissimo,
delicatissimo). Аналогичную роль может выполнять и ускорение темпа при неизменных стоимостях звуков.
Так, впечатление угасания и исчезновения в коде ноктюрна Шопена ор. 55 № 1 f-moll достигнуто сочетанием
accelerando, diminuendo и мелодического восхождения к четвертой октаве.
От чего зависит осуществление какой-либо из двух противоположных тенденций? От
взаимодействия с другими элементами — от мелодического и ладового «наполнения» ритмических фигур,
общей скорости движения и громкости звучания.
Отнюдь не исключено и совместное проявление обеих возможностей: так, нарастания делаются
обычно на быстрых последовательностях, тогда как кульминация — наиболее значительный момент — чаще
всего требует большей протяженности звука (см. побочную партию финала сонаты Бетховена ор. 27 № 2 cis-
moll и такты 12—20 главной партии в 6-й симфонии Чайковского).
Расширяя понятие кульминации от одного звука до мотива или целой зоны, можно еще больше
убедиться в активизирующем действии как нарастаний на ритмических ускорениях, так и вершин на
ритмических растяжениях. (В крупном плане см. репризу в I части 6-й симфонии Чайковского — бурный
эпизод в уменьшенном ладу, где преобладает быстрое движение, и замедленную кульминационную зону с
характерным обозначением Largamente.)
1
Проводя аналогию между мелодическим и ритмическим развитием, надо помнить, что
неравноправие противоположных возможностей резче выражено в мелодии, чем в ритме:
например, нисходящие нарастания встречаются значительно реже, чем подымающие
динамический тонус замедления.
<стр. 203>
Родство между явлениями ритмического и мелодического развития можно показать и на
противопоставлении скачков поступенности, чему соответствует противопоставление ритмически
контрастных и ритмически ровных движений; можно провести аналогию между заполнением скачка и
ритмическим закруглением после острых ритмов.
Покажем теперь на нескольких примерах, как связаны с ритмическим развитием некоторые другие
стороны музыкального языка.
Тематическое развитие нередко выражается в том, что вычленяются и учащаются наиболее
выразительные ритмические узоры, и в результате повышается интенсивность экспрессии (см., например,
главные партии в сонатах Бетховена ор. 2 № 1 f-moll и ор. 2 № 3 C-dur, побочную партию сонаты ор. 2 № 2 A-
dur, в которой учащаются интонации протяжных задержаний, контрастно предваренные быстрыми
мелизмами).
Тесно связаны с ритмическим развитием масштабно-тематические структуры, которые
представляют своего рода ритм крупного плана; среди них более всего важно суммирование, ибо оно
непосредственно демонстрирует явления роста, восходящую направленность развития. Особенно характерен
переход от энергичных или острых начальных толчков к непрерывному движению, где густые цепи звуков с
равномерной стремительностью мчатся к последнему упору. «Выпрямление» ритма не означает успокоения,
но показывает, что натиск дал результаты и мы окунаемся в гущу действия (см. главные партии финала
сонаты Моцарта Es-dur, I части сонаты ор. 13 c-moll и финала сонаты ор. 101 Бетховена, первые периоды
экспромта As-dur и фантазии-экспромта Шопена, Allegro tempestuoso в разработке «Прелюдов» Листа, первое
предложение главной партии в 6-й симфонии Чайковского, танец балерины с корнет-а-пистоном из
«Петрушки» Стравинского).
Совершенно очевидна тесная связь ритмического развития с процессами варьирования. О них еще
будет речь, а сейчас отметим лишь, что ритмическое варьирование может способствовать росту динамики в
обоих противоположных случаях—и при укрупнении ритмических фигур (что приводит к их упрощению), и
при измельчании (что приводит к их усложнению). В первом случае музыке придается более лапидарный
оттенок, особенно уместный при торжественном проведении темы, ее «провозглашении»; во втором случае
растет активная подвижность. То и другое может даже совместиться в одновременности: так, в финале сонаты
h-moll Шопена мелодические интонации главной темы при первом ее проведении почти «растворены» в
непрерывном шестидоль-
<стр. 204>
ном движении восьмых, тождественном с ритмом сопровождающего басового голоса. При последнем же,
кульминационном проведении мелодия, освободившись от соседства с фигурацией, выступает в своем
простом и сильном ямбическом облике, тогда как сопровождающий голос, как бы стремясь наверстать
утерянную мелодией быструю подвижность, создает учащенную вдвое (шестнадцатые) энергичную
волнообразность 1.
Уже из того, что было до сих пор показано, читатель может прийти к определенному выводу:
ритмическое развитие по большей части направлено к активизации. То же наблюдается и в других областях
музыки: активно восходящее развитие мелодии внутри волны обычно длительнее и шире по диапазону, чем
разрядка — ниспадание; прямая волна, накопляющая динамику и ведущая через подъем к кульминации,
несравненно обычнее волны обращенной; кульминация чаще подчеркивается посредством crescendo и
accelerando, чем посредством diminuendo и ritenuto; структура суммирования, связанная с появлением новых
ценных выразительных элементов, имеет гораздо большее значение и встречается гораздо чаще, чем
структура дробления, связанная обычно с «рассеиванием» или использованием ранее накопленного
материала; роль сокращений периода несравнима с ролью расширений; при неравенстве частей двухчастной
формы обычно преобладает последующая — вторая часть; то же в большой мере относится к соотношению
куплетов в строфической форме и эпизодов в рондо; формы с динамически восходящими репризами имеют
первостепенное значение по сравнению с формами, имеющими репризы динамически нисходящие; наконец, в
циклах заметно преобладание частей быстрых, т. е. более активных, над медленными. Как ни разнообразны
все эти случаи, их роднит общая черта: преобладание активных, положительных, созидательных процессов
развития в классической музыке над процессами пассивными, растрачивающими, идущими «под гору». Такой
п р и н ц и п п р е д п о ч т е н и я а к т и в н о с т и сказывается и в ритме.
Покажем еще несколько типов и средств ритмической активизации.
Для развертывания ритмической «деятельности» имеет большое значение первый, начальный
момент произведения или какой-либо части. Если он сам по себе активен и притом ясно отделен от
последующего развития, то играет роль ритмического толчка, импульса. Импульсом может быть любое
явление, отвечающее этим двум условиям,— одиночное
1
Хороший образец ритмического упрощения, примененный для образования
триумфальной кульминации,— последнее проведение темы финала сюиты Б. Шехтера
«Туркмения».
<стр. 205>
или групповое, предельно краткое или несколько более развернутое: один сильно и отрывисто взятый аккорд
(соната ср. 10 № 1 c-moll, заключительная партия 5-й симфонии Бетховена— такты 30—31 до конца
экспозиции, «Попутная песня» Глинки), два аккорда (3-я симфония Бетховена, 1-е скерцо Шопена), серия
аккордов (начало сонаты ор. 7, финал сонаты ор. 57 Бетховена, финалы сонаты h-moll Шопена, 4-й симфонии
Чайковского, начало увертюры к «Руслану и Людмиле» — знаменитые «удары кулака», прелюдия b-moli
Шопена); один мощный унисон (финал 3-й симфонии Бетховена, начало 2-й симфонии Бородина),
энергичный, например фанфарный, мотив (финал 5-й симфонии Шостаковича), активный ритмический
рисунок (марш из «Любви к трем апельсинам» Прокофьева в фортепианной редакции); периодичности
активных мотивов — небольшие (финал 7-й симфонии, скерцо 9-й симфонии Бетховена) или более крупные
(начало разработки 6-й симфонии Чайковского), в частности периодичности ямбических (главная партия 1-й и
5-й симфоний, соната ор. 2 № 2 Бетховена1) или амфибрахических мотивов с резким акцентом на сильной
доле (скерцо 7-й симфонии Бетховена). Начальным толчком может быть тема фуги целиком (Бах. «X. Т. К.», I
том — D-dur, E-dur) или ее активное начало (II том — F-dur). В одних случаях импульс выделен во
вступление, в других же он находится внутри самой темы.
Само собой разумеется, что далеко не всякое развитие требует начального толчка. Не менее важен
тип развития, начинающегося либо исподволь (9-я симфония Бетховена), либо сразу, но без особого импульса,
вводящего «in medias res» — в самую суть вещей (б-я симфония, сонаты Бетховена ор. 2 № 1, ор. 10 № 3, ор.
53, бесчисленные образцы лирической музыки).
Обратимся к разнообразным случаям ритмической активизации. Ее причиной может стать
подчеркнутое внедрение нового элемента; вспомним знаменитые синкопы в главной теме 3-й симфонии
Бетховена, расшатывающие (совместно с ладово-конфликтным элементом cis) наладившееся уже
тематическое развитие. Активная ритмика, сперва появившись в одном каком-либо голосе, затем захватывает
новые слои фактуры (в финале сонаты ор. 2 № 1 Бетховена три-ольное кружение в первой побочной теме из
верхнего голоса проникает в нижний. В 5-й симфонии Чайковского сопровождающий контрапункт
шестнадцатых в местной репризе главной темы перебрасывается в среднюю часть главной партии,
1
Вспомним, что было сказано на стр. 162 о характере толчка, присущем ямбическим
мотивам.
<стр. 206>
где он принимает характер стремительного напора). Повторение какой-либо фразы сопровождается
заострением ритма (побочная партия финала 14-й сонаты — сравнить такты 1— 2 и 5—8). Ритмически
активный элемент, развиваясь, вытесняет менее активные (соната Бетховена ор.10 № 3, «промежуточная тема»
h-moll, где первоначальное более певучее движение мелодии вытесняется бегом восьмых, который, в свою
очередь, принимает более устремленный облик с помощью ямбической стопы 7:1 и масштабного дробления).
Ритмически тормозящее начало преодолевается, вытесняется (вступление к «Евгению Онегину» —
приостанавливающий всякий раз мелодию кадансовый оборот начиная с 9-го такта «уходит с пути» и
возвращается лишь в качестве завершающего элемента после того, как обширное мелодическое развитие
выполнило свою задачу; 6-я симфония Чайковского, III часть, тема марша, где интонации в тактах 7—8
движутся как бы нехотя, задерживаемые хореическими окончаниями, а в тактах 9—10 возникает ничем не
воспрепятственное движение).
В процессах ритмической активизации вырисовываются не только отдельные характерные типы, но
и закономерности более широкого порядка. Таковы некоторые смены, переходы одного ритмического
движения в другое. Один из них — переход прерывности в непрерывность, раздельности в слитность. Как мы
уже знаем (стр. 203), он очень часто связывается с масштабным развитием, с суммированием. Однако
закономерность эта носит в целом более общий характер и способна проявить себя независимо от масштабной
структуры. Так, в балладах Шопена наряду с ритмическим развитием, коренящимся в масштабных
структурах1, встречаются и такие образцы, где уместнее говорить о постепенном развертывании образа,
которое выражено преодолением задержек, препятствовавших непрерывному движению, и переходом к
большим слитным пластам. Такова связующая партия 1-й баллады (такты 36—65), где короткие полутактовые
фигуры взволнованного характера2 приводят к обширным волновым движениям, постепенно
успокаивающимся; таков центральный эпизод As-dur 3-й баллады (в нем иногда видят образ волшебницы-
русалки), где от отдельных «всплесков» или «брызг» (первый восьмитакт) музыка переходит к длительно
развертывающимся легким пассажам, словно резвящимся «на вольном просторе».
1
Например, коды 1-й и 2-й баллад, где развитие идет от кратких и острых фигур к
протяженному энергичному движению.
2
В них большое значение имеет постепенно формирующаяся стопа анапеста.
<стр. 207>
Преодоление прерывности большей частью означает также преодоление повторности одной и той
же ритмической фигуры. Такое нарушение периодичности имеет важный художественный смысл даже и без
образования широких слитных построений. Главная тема 1-й баллады сперва придерживается мерной
повторности, вполне подходящей для образа повествовательного, эпического; но стоит лишь возникнуть
состоянию взволнованности (хотя бы и не очень большой), как повторность оказывается «сломана». В
произведениях моторных жанров (особенно в танцах) преодоление повторности ритма часто является
источником обогащения экспрессии.
Рост ритмической активности достигается не только закономерными превращениями прерывности в
непрерывность или периодичности в непериодичность. К родственным результатам приводит перемена в
самом характере ритма, именно — в степени его устойчивости или же остроты. Конечно, легче представить
себе активизацию при переходе от ритмов плавных, более устойчивых — к острым, беспокойным,
неустойчивым. Такие процессы происходят, например, в побочных темах симфоний Чайковского: во второй
побочной теме 4-й симфонии (ритм баркаролы неоднократно сменяется неспокойным, хоть и приглушенным
ритмом, проникшим из главной темы, и в конце это приводит к полному перерождению лирической темы) 1, в
побочной партии 6-й симфонии — как в ее основной теме (плавно округленные фигуры сменяются в
кульминации более четкими, не столь мягкими , так и в ее средней части (сравнить в каждом
из трех восьмитактов первые и вторые половины).
Оказывается, вместе с тем, что и противоположное на правление развития — от неустойчивых к
устойчивым ритмам — способно создавать эффект нарастания. Это возможно при определенном характере
образа: когда готовится нечто торжественное, величавое. В ноктюрне Шопена ор. 27 № 2 eis-moll средняя
часть содержит два нарастания. Первое из них ведет к фразе возвышенно-провозглашающего типа, еще
сохранившей, однако, остатки нервного ритма предъиктовой стадии нарастания; второе же (как и первое — на
упругом хореически незавершенном ритме мелодии
1
Вообще ритмические обострения обычны в переломных моментах развития побочных
партий, где лирическая певучесть вынуждена уступить место беспокойным движениям (очень
характерный образец — симфония g-moll Моцарта, такты 15—18 побочной партии).
<стр. 208>
или близкие ей (начало финала 5-й симфонии и Adagio Патетической сонаты Бетховена, тема B-dur в
увертюре Россини к опере «Вильгельм Телль», начало фортепианной сонаты Грига, 19-й симфонии
Мясковского). Другой вариант — «отсчитывание» всех основных долей так-i;i с последующим «заполнением
пропусков» («тема трех кварт», контрапунктирующая главной партии III части 6-й симфонии Чайковского).
Мы видели здесь раздробление ранее не заполненных движением долей. Ему близок прием мосполнения
ранее не звучавшей доли или подчеркивания
<стр. 210>
доли, лишь продолжавшей ранее взятый звук. В главной теме финала сонаты Бетховена ор. 2 № 1 «молчит»
вторая доля, но зато в тактах 6—7 и 10—11 она ярко выделена восходящими слабыми окончаниями; в
ноктюрнах Шопена ор. 37 № 1 g-moll и ор. 48 № 1
c-moll «обойденные» сперва первая и третья доли вступают в свои права, внося маршеобразность; в теме рока
из 4-й симфонии Чайковского вторая доля, вначале слигованная, затем мощно компенсирована (такты 3—4),
став мелодическим центром.
Противоположным приемом оказывается с о б и р а н и е ранее раздробленных долей в одну или
несколько крупных длительностей. В начале финала сонаты Бетховена ор. 2 № 2 сильная доля 2-го (тяжелого)
такта раздроблена большим и легким скачком, а, кроме того, тяжесть снята с нее синкопой на второй доле;
зато сильная доля следующего тяжелого такта (такт 4), очень акцентированная sf и форшлагом, собрана в одну
довольно крупную длительность. Вторая побочная тема в финале Патетической сонаты (такты 44—50) в своих
легких тактах (1-м, 3-м, 5-м и 7-м) дает путь от интонирования всех долей такта к сильной и относительно
сильной (возникает обращение фигуры из финала 5-й симфонии).
Наконец, ритмическое дополнение может сочетать черты и собирания и дробления (подобно тому,
как в полифонической музыке дополняющая ритмика вертикали соединяет оба эти элемента). В побочной
теме 2-й симфонии Чайковского четырежды звучит фигура , дробящая сильную долю и не
ношение «слабая доля (как неопорная) — сильная доля (как опорная)» и сопутствующее явление в области
длительностей— отношение «раздробление — собирание» (в одну или несколько крупных длительностей).
Развивая эти аналогии, мы придем к выводу, что устойчивым следует считать подчеркнутое соблюдение
данного метра, движение сообразно структуре такта, преимущественно по его основным долям, преобладание
равномерности, соблюдение принципа метроритмического согласования; неустойчивым же мы сочтем любое
уклонение от данного метра, движение вопреки строению такта, опору преимущественно на слабые доли,
преобладание неравномерности, противоречие принципу согласования.
Естественно, что устойчивые элементы метра и ритма обычно играют роль нормы, тогда как
неустойчивые берут на себя функцию нарушения нормы. Конечно, представления о той и другой стороне не
абсолютны, а создаются в сравнениях. Что в данном конкретном примере служит нормой, устоем, то в другом
контексте сыграет противоположную роль.
Если на практике чаще приходится встречаться с такими видами нарушений, как уход от
равномерности и ломка метра, раздробление, усложнение рисунка, то восстановление выражается
соответственно в выравнивании, укрупнении и упрощении. В одних случаях процесс развивается от ритмики
менее устойчивой к более устойчивой. Так, в побочной теме финала сонаты Бетховена ор. 2 № 3 мелодия
сперва движется на очень неравных отношениях долгих — кратких звуков, после чего происходит
выпрямление, выравнивание.
Чаще встречается иной случай, где налицо не две, а три стадии: норма — нарушение —
восстановление (или устой— неустой — устой). Образуется, таким образом, законченный процесс; при этом
его завершающая стадия нередко представляет собой своего рода динамическую и синтетическую репризу.
Побочная партия сонаты Бетховена ор. 2 № I идет на плавном и равномерном движении, которое нарушается
более дробным — то с меньшими, то с большими промежутками,— что вносит оживление; в кульминации же
г.новь появляется равномерное движение, но быстрое и гораздо более активное, чем в начале: в нем-то и
можно видеть черты динамико-синтетической репризы ритма. В первой побочной теме сонаты ор. 2 № 3 (с 27-
го такта экспозиции) плавное движение нарушается дважды цепями тормозящих синкоп, а в результате — в
13-м такте темы совершается прорыв весьма активного элемента (в стопе 4-го пеона) и вместе с тем резко
восстанавливается метрическая норма (энергичные sforzando на сильных и относительно сильных долях), и в
<стр. 212>
этом «ответном действии» можно видеть преодоление тормозящего начала.
В последних примерах «восстановление» означало в то же время и усиление, динамизацию. Однако
выразительный эффект «восстановления» может означать и успокоение. Таково часто встречающееся
ритмическое оживление в зоне золотого сечения1, за коим следует возврат к стадии относительного
ритмического покоя.
Если нарушение носит нарастающий характер, а восстановление является спадом, то можно
говорить о том, что вслед за первоначальной «нормой» происходит развитие в двух противоположных
направлениях, своего рода поляризация устремлений. В первом предложении заключительной партии сонаты
Бетховена ор. 7 после ровного движения восьмых дается ускорение (разбег шестнадцатых), а в конце —
ритмическое торможение; лирический вариант такого процесса— в Adagio сонаты ор. 10 № 1 (первые 8
тактов). В местной репризе основной темы баллады As-dur Шопена спокойствие начала нарушается
секвенцией активно-ямбических мотивов (стопа 5:1 восьмыми), но с избытком восстанавливается
«истаивающим» нежно-хрупким заключением.
Иногда в контрасте «неустоя» и «устоя» нельзя различить чередования трех описанных стадий, а
основа процесса — чисто синтетическая: воссоединение противостоящих элементов. Такое развитие от
противопоставления к взаимопроникновению заметно в среднем эпизоде ноктюрна Шопена ор. 55 № 1 f-moll:
унисонный мотив натиска (в 4-м пеоне!) сдерживается аккордовым (т.е. фактурно более тяжелым) и
мелодически статичным (хотя и близким той же стопе) мотивом; четырехкратное их противопоставление
выливается в музыку волнующего и тревожного нарастания (с 9-го такта эпизода), где исчезла
дифференциация двух элементов — устремленность первого теперь подкреплена возрастающей фактурной
полнотой, идущей от второго элемента, и потому с огромной экспрессией звучит результат этого нарастания
— патетическая кульминация.
Мы уже обращали внимание на то, что ритмическое развитие несводимо к отдельным фактам
изменения ритмики; эти явления подчинены не только требованиям образного развития в данном, конкретном
произведении или его отрывке, но и некоторым общим закономерностям, значительность которых предстанет
тем сильнее, чем обширнее и глубже они будут исследованы.
Анализ приведенных образцов показывает, что в области ритма складываются свои структуры
развития, сравнимые
1
В главе «Масштабно-тематические структуры» этот тип получит более точное
определение как «оживление в третьей четверти формы».
<стр. 213>
по своей определенности со структурами в других сторонах музыкального языка. Об этом, в частности,
говорит з а в е р ш е н н о с т ь многих процессов ритмического развития. Она возникает и при
контрастных ритмических сопоставлениях с последующим синтезом, и в процессах «нарушения—
восстановления», и, шире, при симметрично замкнутых сопоставлениях (например, в начале сонаты Бетховена
ор. 31 № 2 по типу «медленно — быстро — медленно»).
Поэтому целесообразно ввести понятие «ритмическая волна» или, точнее, « в о л н а
р и т м и ч е с к о г о р а з в и т и я » . Она очевидна во многих наших образцах, где вслед за начальным
ядром происходила ритмическая активизация, завершаемая спадом, успокоением. Средства для образования
волны были разнообразны, и мы не станем вновь их называть; но конечный результат по сочетанию
ритмического crescendo и diminuendo (обычно связанному с общими динамическими процессами данной
музыки), по ощущению завершенности — сходен.
Возможна и противоположная — «обращенная волна» ритмического развития, где спокойный ритм
середины обрамлен активным началом и концом (см. главную партию сонаты Бетховена ор. 22 B-dur). Такая
волна отличается меньшей замкнутостью, больше содействуя непрерывному развитию.
В экспозиции сонаты Бетховена ор. 53 ясно выделяются две ритмические волны: одна из них,
краткая (первые 13 тактов), представляет главную партию, тогда как другая, обширная, охватывает побочную
партию с заключением. Но можно подметить и о б щ у ю в о л н о о б р а з н о с т ь всей экспозиции, где
несколько раз чередуются этапы ритмической активизации и разрядки; при этом естественно выделяются в
качестве моментов наибольшего покоя — лирическая тема (начало побочной партии) и свертывание движения
я конце экспозиции. Заметим, что в области ритмического развития можно различать подобно мелодическому
рисунку собственно волны (отчетливо отграниченные) от волнообразности в широком смысле,
подразумевающей продолжительное и непрерывное чередование подъемов со спадами. При этом так же, как и
в мелодии, возможны отдельные отклонения от основной направленности, господствующей в данной части.
Замкнутость или, наоборот, разомкнутость процессов ритмического развития очень важны в
строительстве музыкальной формы 1. Они должны соответствовать общему ходу событий, оттеняя
обособленность одних моментов формы и со-
1
Понятия ритмической волны широкого плана, замкнутости и разомкнутости
ритмического развития, а также некоторые из примеров, которые будут сейчас приведены,
предложены В. П. Бобровским.
<стр. 214>
действуя включению в непрерывный поток других моментов формы. Так, если в только что
упомянутом первом предложении главной партии сонаты ор. 31 № 2 замкнутость была налицо, то второе,
сильно расширенное предложение, где динамика берет верх над строгой конструкцией, лишено ритмической
замкнутости К Если первое предложение главной партии 5-й симфонии Бетховена ритмически замыкалось
укрупнением, то второе предложение несется до конца в вихре быстрых движений, и, что особенно интересно,
1
Второе предложение замкнуто в тесном смысле, ибо оно кончается полным кадансом; но речь идет
о незамкнутости в более широком смысле.
2
Мы имеем в виду побочную партию. Первую из ее тем (h-moll) можно рассматривать и как
промежуточную (самостоятельная тема в пре делах связующей партии).
<стр. 215>
чит, что в теме есть законченная волна ритмического развития1. Итак, в обоих случаях степень ритмической
замкнутости внутри темы гармонирует со степенью замкнутости формы и с подверженностью побочной
партии «перелому», вторжению интонаций главной партии или, наоборот, с уклонением от этого процесса.
Все это отвечает различию образного облика побочных партий: теснее связанной с общим ходом событий — в
5-й симфонии и намеренно изолируемой от него темой «прекрасной мечты» — в 6-й симфонии.
Не случайно пришлось нам много раз обращаться к образцам бетховенской музыки: в его
произведениях достигнута очень высокая степень ритмического развития, отвечающая действенности его
образов. Велико также значение ритмического развития в музыке Чайковского и Шопена, в связи с ролью
эмоциональной динамики в их творчестве.
В чем можно видеть общехудожественное значение процессов ритмического развития? Очевидно —
в передаче явлений изменяемости, обновления, а в более тесном смысле — в воплощении смен активности и
покоя или различных градаций активности; поскольку ритм обладает особо непосредственной связью с
некоторыми явлениями действительности, постольку и ритмическое развитие приобретает особенно
жизненное значение. Было бы, однако, ошибкой заранее расценивать малые степени ритмического развития
как нечто отрицательное. Интенсивность музыкального развития вообще и ритмического в частности зависит
от характера художественной задачи. Если воплощение жизненных картин борьбы, конфликтов, острых
противопоставлений неотъемлемо от сильной изменяемости выразительных средств, в том числе и ритма, то
воплощение постоянства, стабильности некоторых сторон жизни требует скорее противоположной трактовки
ритма; образы созерцательной лирики, картины мирной, находящейся в покое природы хотя и не чужды
ритмическому развитию, но могут довольствоваться его минимумом. Иначе говоря, значение ритмического
развития, понимание его уровней и разновидностей не может быть постигнуто в отрыве от содержания.
<стр. 216>
вокальной мелодии может приходиться различное количество звуков. Это означает, что наряду с ритмом
напева, рассматриваемого вне текста, в вокальной мелодии существует еще «ритм текста на музыке», т. е.
соотношение длительностей слогов текста в его звучании в данной
м е л о д и и . Этот ритм (ритм «укладки текста на мелодии») мы будем называть м e л о д и к о -
т е к с т о в ы м ритмом.
Только в том случае, когда на каждый слог текста приходится один звук мелодии, мелодико-
текстовой ритм совпадает с ритмом самой мелодии. В других случаях, т. е. при наличии распевания хотя бы
некоторых слогов, такого совпадения быть не может (распевание слога — это изменение высоты звука на
протяжении данного слога; распетый слог и есть, следовательно, слог, на который приходится более одного
звука мелодии).
Рассмотрим следующую народную песню:
1
Так, различные варианты свадебной песни «Из-за лесу, лесу темного» имеют в основе
одну и ту же мелодико-текстовую формулу:
<стр. 218>
244 и рассматривая мелодию вне текста, мы обнаружили бы„ что согласование метра и ритма трижды
нарушено (во 2-м, 3-м и 5-м тактах сильная доля раздроблена). Однако только что приведенная
модифицированная форма этого согласования не нарушена ни разу: в выписанном после примера 244 его
мелодико-текстовом ритме наиболее акцентированным слогам текста соответствуют наиболее долгие звуки и
ни в одном такте сильная доля не раздроблена. Второе следствие,. тесно примыкающее к первому, состоит в
том, что в песенных мелодиях раздробленность сильной доли по сравнению с более слабой, если эта
раздробленность связана с распеванием одного долгого слога, как правило, не производит обычного
синкопического эффекта, о котором речь шла выше в § 5.
В некоторых инструментальных мелодиях песенного склада подобная раздробленность сильной
доли тоже нередко воспринимается как претворение распетого слога, и в связи с этим синкопический эффект
здесь также отходит на второй план (см. пример 74).
Совершенно очевидно, что для этого рода инструментальных мелодий русского народно-песенного
склада была бы вполне естественной лишь такая подтекстовка, при которой на раздробленную сильную долю
(в примере 74 в 6-м такте) приходился бы один распетый слог, а не два.
Наконец, третье следствие заключается в том, что одна и та же мелодия будет восприниматься при
меньшем числе слогов текста как более плавная, певучая, а при большем — как более активно-ритмизованная,
отрывистая. В этом легко убедиться, взяв какую-либо вокальную мелодию, содержащую распевы слогов, и
изменив ее текст так, чтобы на каждый звук мелодии приходился новый слог текста, т. е. чтобы каждому
слогу текста соответствовал только один звук мелодии. Подобный опыт приведен в книге
Л. Кулаковского «Строение куплетной песни», откуда мы и заимствуем следующие примеры:
1
Л. Кулаковский. Строение куплетной песни М.—Л., 1939 стр. 55—56.
<стр. 219>
1
М. Глинка. Заметки об инструментовке. Литературное наследство, т. I. M., 1952, стр. 350.
<стр. 221>
1
Отсылаем читателя к главе VII («Из истории мелодии») книги: Л. M а з e л ь . О мелодии
(М., 1952), где содержится ряд очерков о мелодическом стиле различных композиторов.
<стр. 222>
Огромную роль играет метроритмическая и мелодическая в а р и а н т н о с т ь , в частности
изменение ритмических и метрических соотношений звуков при повторении тех же интонационных оборотов
(как бы их метроритмическая «перекраска»):
В связи с вариантностью довольно велика и роль разного рода с и м м е т р и ч н ы х
мелодических и ритмических соотношений.
Иногда для характеристики того или иного стиля и для его сравнения с другими стилями важно
знать, какие из обычных и широко распространенных средств для этого стиля не типичны. Для русской
старинной народной песни не типичны всевозможные острые и подчеркнутые фигуры маршевой ритмики, в
частности пунктирный ритм, который, как известно, наоборот, весьма типичен, например, для венгерской
народной музыки.
О ладовых же чертах и особенностях мелодического рисунка в русской народной песне речь отчасти
шла в главе II, отчасти еще будет в главе IX.
Касаясь некоторых из основных стилей профессиональной музыки, отметим, что в полифоническом
складе (как в полифонии строгого письма, так и у Баха) закономерность согласования метра и ритма,
описанная в § 1, отнюдь не имеет того же значения, что в гомофонной музыке. В связи с общей текучестью
музыки и большой ролью в ней «общих форм движения», сильное время нередко бывает раздроблено, причем
особенно характерно для полифонической музыки такое дробление, при котором на сильном времени
сохраняется движение теми же длительностями, что и в конце предыдущего такта, например,
1
Наряду с равномерным движением у Баха, особенно в медленных частях циклов,
встречается большое ритмическое разнообразие, связанное с претворением речевых интонаций.
2
Большое значение сильной доли проявилось и в ее «обыгрывании» посредством
метрической волны, готовящей сильную долю и образующей спад-завершение. Интонации
метрической волны выступают то как чувствительные (Ф. Э. Бах), то как активно-моторные
(Гайдн).
<стр. 225>
Это отличие —одно из средств, придающих теме Бетховена большую певучесть. Вообще долгие
звуки на сильных долях при более коротких звуках в затактах и при поддержке долгого звука одной
гармонией (т.е. при отсутствии смен гармонии на протяжении звучания долгого звука) придают мелодии ту
форму связи с естественным дыханием и ту степень «осязательности», которые принято называть
«кантабильностью» (кантабильность в переводе значит певучесть; мы будем, однако, понимать под
кантабильностью лишь описанную сейчас ф о р м у п р о я в л е н и я п e в у ч e с т и ). Постепенное
развитие кантабильной мелодики — одна из существенных сторон эволюции западноевропейской музыки от
Баха к зрелому Бетховену.
Для мелодики венских классиков характерна ее насыщенность четким ритмом даже в кантилене
(напомним о медленных частях «Военной симфонии» Гайдна, симфонии Es-dur Моцарта, 5-й симфонии
Бетховена).
И наконец, в стиле венских классиков, особенно у Бетховена, очень большую роль играет
р и т м и ч е с к о е р а з в и т и е (не только в мелодии, но и во всей ткани произведения): не застывшие
формулы, а изменяющийся и достаточно разнообразный поток длительностей.
Суммируя основные отличия мелодики и ритма венских классиков и их предшественников —
полифонистов, подчеркнем три основные черты. Об одной из них — сильно возросшем значении м е т р а
—уже достаточно говорилось. Другая черта —большая расчлененность, большая глубина и частота цезур;
этому способствует, с одной стороны, ясная и упорядоченная повторность, а с другой стороны, уже известное
нам расположение ритмических остановок на сильных долях (так называемый «покой» на сильной доле).
Третья черта — аккордовая основа многих мелодий или отдельных мотивов, связанная с предельно ясным
выражением ладофункционального принципа и служащая определенным образным целям (мужественная
простота, пасторальность и т. д.).
<стр. 226>
Все эти черты прямо или опосредствованно связаны с демократическими, народно-бытовыми
жанрами, опора на которые столь важна в творчестве венских классиков.
Отличия сказались и на общем характере тем; создалось иное, чем у Баха, соотношение
индивидуализированных и обобщенных элементов. Гомофонная тема венских классиков протяженнее, а
индивидуализированные интонации распределены в ней равномернее. Напротив, связующие, переходные
построения во многих случаях тяготеют к «пассажности», к «общим формам движения». Тем самым
достигается высокая функциональная дифференциация частей музыкальной формы — проводится явственное
различие между моментами первого и второго плана, слушатель легче осознает значение тематически-
экспозиционных моментов, с одной стороны, и развивающих, подготовляющих, завершающих моментов, с
другой стороны.
Моцартов этап в развитии мелодии очень значителен как в сфере оперы — от трагизма до
буффонности, так и в инструментальной музыке. Можно выделить два основных типа мелодий Моцарта.
Важнейший тип — лирическая мелодика,. которая в сильной степени обязана Моцарту своим прогрессом. Ее
выразительность связана с насыщением мелодии задержаниями, хореическими интонациями, хроматикой
(особое значение имеют восходящие хроматизмы). Другой тип связан с движением, это — моторный тип
мелодики, иногда — энергичный, но чаще — филигранно-узорный. Здесь основными средствами служат
гаммообразный бег, кружение, «трельность», быстрая репетиция. Замечательно вместе с тем, что оба типа
моцартовой мелодии тесно взаимодействуют: лирические мелодии часто оказываются подвижными, а
моторные мелодии наделены эмоциональной теплотой. Поэтому одно из основных качеств мелодики Моцарта
можно охарактеризовать как « п е в у ч у ю п о д в и ж н о с т ь » .
Сравнивая мелодику Моцарта и Бетховена, легко заметить общее стремление последней к большой
выразительной простоте. С этим связана, например, меньшая роль мелизмов, упомянутое более редкое
дробление сильной доли такта, меньшая роль хроматики 1.
Уменьшается также роль таких интонаций, которые были у Моцарта связаны преимущественно с
нежной лирикой (хореические интонации, разнообразные виды «метрических волн»).
Типу мелодии, опирающейся на народно-бытовые жанры,. Бетховен придает широту размаха и
динамизм в развитии
-1
Не случайно в предыдущей главе при анализе одной из тем раннего Бетховена,
содержащей хроматику (в частности, восходящие хроматические задержания), было упомянуто о
связях с Моцартом.
<стр. 227>
(назовем, например, побочную партию 2-й симфонии, главную партию и скерцо 6-й симфонии, главные
партии крайних частей 7-й симфонии). Стремление к мужественной простоте находит выражение в мелодиях,
почти или совсем лишенных неаккордовых звуков на сильных долях,— к ним иногда применяют малоудачное
название «абсолютная мелодия» (см., например, темы Andante 5-й симфонии, Adagio из 5-го фортепианного
концерта). Трезвучные темы достигают высшей степени индивидуализации; достаточно указать, что
трезвучность лежит в основе всех главных тем симфоний, кроме 6-й и 7-й.
Героические образы, столь характерные для бетховенского творчества, не остались без влияния на
чисто мелодические средства: создаются мелодии сугубо динамического характера, где велика роль активной
поступательности («упор в одну точку» и его обращение — отталкивание, ступенчатые «арастания с
преодолением «мелодического сопротивления»).
В послебетховенской музыке XIX века эволюция мелодики и ритмики определяется прежде всего
сильным развитием змоционально-лирической стороны музыки. Развитие это шло по различным
направлениям, среди которых следует выделить два основных. Одно из них проявилось в культивировании
максимально насыщенных, особенно акцентированных по своей экспрессии мелодических и ритмических
оборотов. В связи с этим возникли новые и усилились прежние мотивы и интонации с более или менее ясно
очерченными выразительными возможностями. Произошла, в частности, смысловая кристаллизация разного
рода оборотов типа «мотив устремления», «мотив вопроса», «мотив возгласа», «мотив вздоха» и т. д.
Следствием этого была концентрация выразительности в сравнительно коротких мотивных ячейках. Если у
венских классиков и ранних романтиков небольшой элемент мелодии лишь изредка приобретал
самостоятельное образное значение (например, «тема судьбы» в 5-й симфонии Бетховена), то у Вагнера или
Листа сравнительно короткий мотив уже довольно часто оказывается способным не только по своей
выразительности, но в связи с этим также и конструктивно (синтаксически) несколько выделяться из общего
контекста. Свою роль в создании кратких, насыщенных и самостоятельных в смысловом и конструктивном
отношениях оборотов сыграла и тенденция к лейтмотивным характеристикам в опере, равно как и
программные тенденции в инструментальной музыке (здесь имело значение, в частности, и то, что краткие
мотивы легче вступают в сочетания между собой, легче поддаются необходимым для оперной и программной
музыки частым и сильным изменениям, чем протяженные темы).
<стр. 228>
Другое направление развития связано, наоборот, со стремлением запечатлеть длительный,
непрекращающийся поток чувств, передать стихийную н е п р е р ы в н о с т ь эмоциональных процессов.
Это проявляется в создании необычайно п р о т я ж е н н ы х мелодий. В некоторых случаях такие мелодии
создаются как раз на основе секвенцирования, варьирования и сплетения только что описанных кратких
лейтмотивов, способных, таким образом, не только к обособлению, но и к слиянию. Однако подобное
построение мелодии, характерное более всего для Вагнера и обычно связанное с длительным отодвиганием
завершающих кадансов, а также с другими средствами, типичными для симфонических нарастаний или же
обеспечивающими непрерывность оперного действия, нередко приводит к известной нивелировке
мелодического потока, не получающего достаточно четкой и рельефной оформленности. Избегать этой
опасности лучше всего удавалось Чайковскому в его протяженных мелодиях симфонического типа (например,
в Andante 5-й симфонии). Чайковский создавал мелодию на основе коротких выразительных мотивов (или, во
всяком случае, начинал ее такими мотивами) 1; при этом он сохранял гармонические и синтаксические
закономерности, способствующие образованию ясной формы мелодии и ее легкой воспринимаемости. Такие
мелодии Чайковского сочетают песенно-лирическую широту с интенсивным симфоническим развитием,
напряженностью, динамической устремленностью.
Другой тип лирических мелодий большого дыхания с наибольшей яркостью представлен в музыке
Шопена. Тип этот основан на постоянном, но постепенном и органичном обогащении мелодии новыми
интонационными элементами, возникающими большей частью в результате переработки предшествующих, и
также сохраняет закономерности, обеспечивающие ясность и рельефность целого (см., например, побочную
партию I части и Largo сонаты h-moll, лирические этюды E-dur, es-moll, cis-moll).
Одно из ценнейших качеств мелодики Шопена — сохранение высокого уровня интонационной
содержательности ero-тем от начала до самого конца. Это объясняется, с одной стороны, притоком новых
элементов (о чем только что говори-
1
Исходные мелодические мотивы Чайковского поражают своей простотой; они обычно
нешироки по диапазону, состоят из немногих звуков. Несложен и рисунок их — устремленно-
поступательный или (чаще) волнообразный. Звуки мелодии сплошь да рядом сосредоточены,
активно собраны вокруг центра, что имеет немалое значение для интенсивной экспрессии. С
этим принципом связана огромная роль интонаций опевання, трактуемых очень разнообразно и
способствующих как насыщенности и полноте выражения, так и кантиленности.
<стр. 229>
лось) и, с другой стороны, богатейшим мелодическим варьированием, в котором изящная орнаментальность
неотделима от экспрессивности, эмоциональной наполненности; в этом и в некоторых других отношениях
Шопен является наследником Моцарта. Широта шопеновских мелодий по временному протяжению
дополняется их широтой по диапазону, активно обыгрываемому благодаря смелым интервальным шагам
мелодии, певучим пассажам (захватывающим большой объем) и многообразным по способу достижения и
смысловой функции кульминациям. Широте мелодического дыхания способствует чрезвычайно тесная
связанность, «сцепленность» отдельных построений, хотя и закругленных, но очень плавно, нередко без
заметных цезур «перетекающих» друг в друга.
Характерное для передовых композиторов XIX века — русских классиков и западных романтиков
— насыщение музыкального языка более конкретной выразительностью находит свои проявления также и в
отдельных мелодических и ритмических средствах. Так, одновременно с упомянутой выше кристаллизацией
более или менее определенных по своему смыслу мотивов происходит более четкая дифференциация мелодий
по их ладогармоническому типу, отвечающая контрастным образным сферам: например, драматическая или
полная лирического томления хроматика, пасторально-идиллическая пентатонность. Возникает аналогичная
поляризация средств даже в области мелодической интерваликн, например преобладание в мелодике
яагнеровского «Тристана», с одной стороны, напряженного поступенного (часто хроматического) движения, с
другой стороны, больших экспрессивно-патетических скачков (роль же ходов на интервалы средней величины
сравнительно скромна).
Углубление и расширение лирико-психологической сферы музыки, стремление к более гибкому
претворению в мелодии свойств живой речи сказываются и в области ритмики. Естественно, в частности, что
упомянутые в предыдущем параграфе черты более свободного ритма вокальной мелодики проникают и в
мелодику инструментальную. Это относится, например, к свободному чередованию дуольного и триольного
движения, близкому естественным ритмическим ускорениям и замедлениям живой речи. Подобное
чередование стало встречаться при движении не только восьмыми, но и четвертями. Например, ритм
так часто применяется в симфониях Брукнера, что Э. Курт даже назвал эту фигуру
«Bruckner Rhytmus».
С другой стороны, характерность ритмических рисунков возрастает в связи с требованиями
изобразительности
<стр. 230>
в оперной и программной музыке (ритмическая фигура «Ковки меча» у Вагнера; топот копыт в «Сече при
Керженце» Римского-Корсакова и т. п.) или в связи с краткими лейт-мотивными характеристиками. В
некоторых случаях элементы изобразительности и лирико-психологической выразительности ритмической
фигуры сливаются воедино (синкопированные фигуры у валторн в третьей волне разработки 6-й симфонии
Чайковского, напоминающие прерывистое «биение сердца»).
Однако нередко найденная характерная выразительная или изобразительная ритмическая фигура
уже не подвергается развитию, повторяется неизменно на длительном протяжении. Иногда, как это было и у
Баха, на основе повторения такой фигуры строится целая пьеса небольшого размера, что легко связывается с
воплощением одного эмоционально-психологического состояния (чаще субъективно-лирического плана, в
противоположность более объективному характеру аналогичных пьес Баха). Примеры: «Кьярина» из
«Карнавала» Шумана, прелюдия ля мажор Шопена, 9-я вариация из II части Трио Чайковского.
Встречаются, как и у Баха, мелодии, состоящие сплошь из звуков одной длительности (этюд ля-
бемоль мажор Шопена ор. 25 № 1, его же прелюдии ми-бемоль минор, си-бемоль минор, первая тема
медленной части 4-й симфонии Чайковского) . В подобных случаях воплощению одного психологического
состояния иногда способствует уже сама равномерность ритмического движения (например, в упомянутых
этюде Шопена и теме из симфонии Чайковского). Несомненно, однако, что формообразующая, а иногда и
выразительная роль ритма в этих примерах падает, отступает на второй план по сравнению с ролью мелодии
(ее высотной стороны) и гармонии.
Вообще, различные стороны ритмической выразительности, как и формообразующие возможности
ритма, используются композиторами XIX века очень неравномерно. Так, ритмика Вагнера, нередко столь
гибко претворяющая ритмическую выразительность речи, подвергалась справедливой критике со стороны
Римского-Корсакова за ее однообразие, отсутствие богатого и живого развития, подобного бетховенскому.
Что касается метра, то в целом он в послебетховенский период свободнее и разнообразнее, чем у
венских классиков. Чаще встречаются смены метра, применяются (в значительной мере под воздействием
народной музыки) метры в 5/4, 7/4 и т. п., «неквадратные» структуры. Иногда проявляется тенденция к
освобождению мелодии от «оков» строгого, равномерного метра, к преодолению метрической «тяжести»,
<стр. 231>
т. e. к неподчеркиванию, даже вуалированию сильных долей. Так, наряду с динамическим эффектом синкоп
более часто используется описанное в § 5 их смягчающее, «дематериализующее» действие — при
равномерном ритмическом движении мелодии синкопированными звуками, как бы сдвинутыми на одну
восьмую по сравнению с основными долями такта.
В творчестве русских классиков, помимо всего сказанного, нередко встречаются особые сочетания
метроритмических закономерностей гомофонной музыки с метроритмическими и мелодическими свойствами
русской народной песни. Это проявляется не только в оперных мелодиях, но даже во многих романсах
Глинки, несмотря на то, что внешне они как будто целиком принадлежат гомофонному складу1. Яснее
выражено это в лирической мелодике Бородина, где часто выступает мягкая ладовая переменность —
рассредоточенность ладовых опор — вместе с общей рассредоточенностыо выразительности, как бы
равномерно разлитой во всей спокойной мелодии. Характерны и многие небыстрые, метрически размеренные
и «квадратные» по структуре темы Римского-Корсакова, близкие в то же время некоторыми своими чертами
русской лирической песне (например, тема Февронии «Ах, спасибо, пустыня» из оперы «Сказание о
невидимом граде Китеже» и темы Лебеди из оперы «Сказка о царе Салта-не» — «Для живых чудес я сошла с
небес»).
В теме побочной партии из увертюры к опере «Царская невеста» Римского-Корсакова ясно слышна
вариантная метроритмическая «перекраска» тех же звуков (наряду с ладо-гармонической перекраской) и,
кроме того, имеется характерная для народной песни ритмическая симметрия в строении первого
четырехтакта (тождество ритма 1-го и 4-го тактов при сходности 2-го и 3-го)2.
Ритмика Чайковского отличается простотой и активностью, причем эти свойства сочетаются с
кантилен-н остью мелодии (можно сказать, что одной из особенностей кантиленных мелодий Чайковского
является простота и активность ритмических рисунков, что связано с теми общими чертами, о которых уже
упомянуто). Для Чайковского типичны активные ямбические и волновые амфибрахические (в широком
смысле) стопы с долгим звуком на сильной доле такта и короткими звуками в затакте (например, фигура
1
Подробнее см.: Л . М а з е л ь . Заметки о мелодике романсов Глинки. Сб. «Памяти
Глинки». Изд. АН СССР, М., 1958.
2
Пример и его анализ приведены в книге: Л . М а з е л ь . О мелодии (М., 1952), стр.
172—174.
<стр. 232>
в главной теме 6-й симфонии), причем ритмическая активность сочетается с мелодической
(подъем к сильной доле такта). В симфонических нарастаниях Чайковский часто пользуется короткими
активными — «нагнетательными» — ритмическими формулами (см. предъикты в «Ромео и Джульетте»,
четырехзвучные мотивы в репризе I части 6-й симфонии, см. букву о партитуры). В еще большей степени
пользовался элементарными «нагнетательными» ритмами Рахманинов (см., например, финал 3-й симфонии); у
него нередко эти активные ритмы сопоставлялись (в последовательности или одновременности) с
построениями более текучего и метрически более свободного характера.
В музыке советских композиторов (например, у Прокофьева) простые, четкие и активные ритмы,
как и интонации, также играют большую роль. Значительное место занимают и элементарные
«нагнетательные» формулы в симфонических нарастаниях (особенно у Шостаковича1). В то же время
многообразные претворения находит свободная метрика, близкая народной. В творчестве Шостаковича
(преимущественно симфоническом) ярко выражена, с одной стороны, метрическая свобода, с другой стороны
— ритмическая строгость в смысле уже упомянутой (по отношению к народной песне) ритмической
экономии: в мелодическом развитии на сравнительно больших отрезках и, во всяком случае, в каждой
отдельной фразе применяется ограниченное количество р а з л и ч н ы х длительностей, нет ритмической
пестроты (см., например, скерцо 7-й симфонии, медленную часть 5-й). Существенно, что метрическая свобода
ярко проявляется у Шостаковича и в моторной музыке (ибо метрически свободные медленные построения
встречались давно); и наоборот, наиболее показательные примеры ритмической экономии относятся, главным
образом, к небыстрому мелодическому движению (ибо ритмическое единообразие в построениях типа
perpetuum mobile и всевозможных «нагнетаниях» является само собой разумеющимся2). Весьма свойственна
творчеству
1
Простота и четкость ритма часто служат известным противовесом (например, у
Прокофьева) сложности гармонических комплексов и облегчают восприятие последних.
2
Естественно, что метрическая свобода и ритмическая строгость о конструктивном
отношении уравновешивают друг друга. Если бы метрически свободная мелодия была свободна
и ритмически, то возникла бы опасность нечеткости, расплывчатости музыкальной мысли. У
некоторых композиторов (например, у Скрябина, Шопена) имеет место обратное соотношение:
уравновешивание с т р о г и м м е т р о м (в частности, «квадратностью» построений) очень
свободной, гибкой, иногда причудливой ритмики.
<стр. 233>
Шостаковича также мелодическая и ритмическая вариантность в самых различных ее проявлениях. Наконец,
поскольку в стиле Шостаковича очень ярко сочетаются черты поли фонической и гомофонной музыки, это
отражается также и в свойствах мелодики и метроритма. Показательные примеры — в квинтете: тема фуги
отличается типичной для полифонической музыки мелодикой и ритмикой (сильные доли такта не
подчеркнуты, есть «ритмический пробег через сильную долю»), а в противосложении — типичная для
1
Мелодии полифонического склада у Шостаковича иногда обнаружи вают связи с русской
народной песней как по типу интонаций, так и по принципу свободно-вариантного
развертывания (например, интермеццо из квинтета).
2
Свободное обращение с диапазоном и интерваликой оригинально сказывается на
мелодиях Прокофьева, имеющих народно-песенные связи: композитор то растягивает, то
сжимает интервалы, применяет и большие скачки и хроматику, сохраняя общие контуры
типично народного мелодического рисунка и характерную ритмику. Такие мелодии легче
включаются в общий контекст прокофьевской музыки.
<стр. 235>
нического фона, могли исполняться в быту как одноголосные. В условиях же сложной гармонии отдельно
взятая мелодия уже не всегда в состоянии проявить как логичность строения, так и выразительный смысл.
Таковы, например, две прекрасные, полные экспрессии темы из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, тема
Ромео H-dur из интродукции и тема любви C-dur из 4-й картины, — первая из них вне гармонии не
обнаруживает своей красоты, а вторая звучит даже как набор мало связанных друг с другом интонаций.
Применяется и противоположное соотношение мелодии со сложной гармонией, основанное на
«ладовой автономии» мелодии: в простейшую мелодию либо вносятся отдаленные модуляции, либо она
подвергается гармонизации многозвучными диссонантными гармониями (см., например, пьесу Мийо
«Ларанхейрас» из цикла «Города Бразилии»). Подобного рода соотношение может иметь двоякое смысловое
значение. Оно может создавать гротеск путем эффекта «остранения». Но оно может способствовать и большей
значительности мелодии, углубляя ее скрытые возможности.
Вообще влияние сложной гармонии на мелодию имеет и положительные и отрицательные стороны.
Мелодию большого дыхания и сочной певучести трудно создавать на фоне сильно диссонирующей гармонии,
лишенной явственных тяготений. Но в определенных пределах сложная гармония расширяет образный
диапазон мелодии. Этой ее способностью широко пользуются советские композиторы при обработке
национальных мелодий.
Естественно, что в мелодике и метроритмике советских композиторов происходит процесс
синтезирования огромных мелодических, ладовых и ритмических б о г а т с т в , накопленных в народной
музыке различных национальностей Советского Союза, с принципами активного р и т м и ч е с к о г о
р а з в и т и я , характерными для музыки классиков.
Задания
ГЛАВА IV.
О выразительном и формообразующем действии
гармонии
Задача настоящей главы заключается в том, чтобы подчеркнуть некоторые стороны, гармонии,
существенные для конструирования формы, развития или же служащие источниками особой выразительности.
При этом речь будет идти, главным образом, о тех явлениях, которые меньше освещаются в других
музыкально-теоретических дисциплинах. В области г а р м о н и и мы остановимся более всего на
вопросах, связанных с развитием1. Наша цель в этом отношении состоит в том, чтоб выдвинуть на первый
план явления д и н а м и к и в широком смысле слова.
1
Связи гармонии с другими сторонами музыки много раз затрагиваются во всех других
главах этого учебника.
<стр. 238>
Материал, которым оперирует гармония, как и любой материал музыкального искусства, наделен
определенными задатками выразительности. Каждый аккорд, каждое расположение или мелодическое
положение несут в себе ограниченные известными рамками выразительные потенции; элементарные
выразительные свойства консонанса и диссонанса, неустойчивости и устойчивости достаточно известны. Но
действие гармонических п о с л е д о в а н и й не отличается прямотой, не воспринимается так легко и
безусловно, как действие других элементов, и с трудом поддается словесным формулировкам. Когда гармония
вместе с другими элементами участвует в создании какого-либо яркого эффекта, подготовляя для него почву
нагнетанием неустойчивости, подчеркиванием кульминации и т. д., то слушатель легче (по сравнению с
гармонией) подметит роль мелодии, ритма, фактуры, тембра.
Очевидность выразительного действия этих сторон музыки не вызывает сомнений. Подъемы и
спады мелодии, целеустремленные или же, наоборот, рассредоточенно-бескульминационные движения
большей частью связаны с явными выразительными эффектами. Ритмический рисунок также накладывает
очень заметную печать на характер музыки. Примерно то же можно сказать и о фактуре: деление голосов на
первый и второй планы или же их равноправие, облик аккомпанемента — все это непосредственно отражается
на экспрессии.
Почему же ритм, мелодическая линия, склад изложения обладают более непосредственной,
явственнее обнаруживаемой выразительностью? Потому, что все они имеют в своей основе простейшие и
конкретнейшие явления музыки, без труда схватываемые нашим слухом: смена высоты звуков как таковая,
смена длительности и весомости звуков, членение ткани на отдельные, обособленные составные части.
Высотная направленность движения легко ассоциируется со сменами эмоциональной напряженности,
чередования долгих и кратких, тяжелых и легких звуков — с типами физических движений, фактура — с
жанровой природой. В «осязательности», самоочевидности выразительного эффекта, создаваемого линией и
ритмом, сказывается их п е р в и ч н а я природа как элементов музыки. Это легко показать, сравнив два
элемента, связанные с одним и тем же свойством звука — высотой: линию и лад. Линия показывает нам
высотные отношения в их чистом, первоначальном виде; повышение, понижение или пребывание на
неизменной высоте здесь составляют самую основу закономерности. Иначе обстоит дело с ладом — тут
высотные отношения уже являются только «сырьем» или «полуфабрикатом», они получили «вторичную»,
высшую орга-
<стр. 239>
низацию, подверглись дальнейшему, более сложному художественному осмыслению, которое мы и называем
ладофункциональным.
Эти различия между первичными элементами и стоящей над ними более высокой ладовой
организацией легко проиллюстрировать, обратившись к нотной записи, т. е. к внешнему способу запечатления
музыки. Еще не зная данного произведения, мы уже можем, взглянув в ноты, получить первое, пусть грубое и
приближенное представление о характере мелодического рисунка, о тапе ритмики, облике фактуры — мы
«видим» их в нотной записи, они наглядно в ней зафиксированы, как своего рода «внешняя», а потому и
непосредственно обозримая структура. В мелодическом и ритмическом рисунке выявляются как бы контуры,
очертания музыки. Закономерности мелодического и ритмического рисунка более связаны с первичными
свойствами звука; они исчерпываются сменами высот, длительностей, сил, а потому и могут получить
известное графическое отражение. Фактура хотя и не сводима к соотношениям первичных звуковых явлений,
но также представляет собой тот или иной контур, рисунок и по этой причине также «видима» в нотном
письме. Не то приходится сказать о ладе и основанной на нем гармонии — они не «видны» с первого взгляда,
устои и неустои не получают специфического зрительного воплощения (даже ключевые знаки еще не
предрешают мажорности или минорности!). В этом сказывается принципиально иной — внутренний,
«глубинный» — характер ладогармонических закономерностей.
То же самое подтвердится, если мы обратимся к другому виду «внутренней структуры»,
возвышающейся над элементарными явлениями,— к тематическому развитию. Оно, так же как и
гармоническое развитие, не находит внешнего выражения в контурах нотного письма и требует особенно
углубленного рассмотрения музыки.
Но если существуют столь существенные различия в природе элементов музыки, то неминуемы и
различия выразительно-смыслового порядка. «Глубинность», опосредствованное (т. е. более сложно
переосмысленное) использование свойств звуков, подчеркнуто логичная и тонко дифференцированная
организованность звуков лада приводят к двум следствиям.
Во-первых, становится особенно понятной гигантская роль гармонии в области музыкальной
л о г и к и . Мы изучаем классическую гармонию прежде всего на основе функциональности. Понятие
функции означает не что иное, как место данного аккорда или тональности в л о г и к е развертывания
гармонического целого. Тем самым мы признаем, что в классической музыке гармония олицетворяет в первую
очередь
<стр. 240>
логическое начало 1. Музыкальное искусство, к а к м ы ш л е н и е , наиболее сильным своим выразителем
имеет лад, гармонию, точнее — ладогармоническую функциональность, а шире—ладогармоническое
развитие. Как никакой другой элемент, гармония демонстрирует закономерность, взаимную связь и
рациональную последовательность своих частиц. Но дело отнюдь не только в демонстрации собственной
закономерности. Как никакой другой элемент, гармония выявляет общую логику
м у з ы к а л ь н о г о р а з в и т и я . Смысловое значение гармонических и тональных последований
проявляется для слушателя прежде всего как ощущение неоспоримой, прочной закономерности, как
естественность всякого рода сочетаний, переходов, появлений нового, возвратов к прежнему; эта логичность
помогает осознать, какой момент музыкальной формы проходит в данное время перед слушателем —
подготовление, изложение, развитие, закрепление. Все эти действия гармонии нельзя отнести к области
непосредственной выразительности.
Во-вторых, собственно выразительность, присущая гармонии, носит свой особый характер. Простые
гармонические явления лишь в небольшой степени могут ассоциироваться с какими-либо определенными
эмоциями2. Вообще же надо
1
Показательный пример — некоторые классические темы, состоящие из двух контрастных
элементов и построенные по типу «вопрос-ответ» (например, тема «Юпитера» и сонаты c-moll
Моцарта, 5-й сонаты Бетховена). Оказывается, что при перемене гармоний Т—D на
противоположные, т. e. D—Т, выразительность самих элементов и тип их контраста меняются
мало, ибо сопоставления гармонических оборотов играли более важную роль для логики, нежели
для непосредственной выразительности; изменение гармонической основы контрастного диалога
было в первую очередь изменением логического значения. Другой пример покажет, что при
одинаковой гармонической основе, обеспечивающей логику развития и цельность темы, общий
характер тем совершенно различен. Таковы начальные темы 30-й сонаты и финала 25-й сонаты
Бетховена. Обе они по строены на одинаковых нисходящих терцовых секвенциях с изменением в
четвертом звене, и в то же время тема 30-й сонаты, совмещающая мягкую певучесть с некоторой
ритмической заостренностью, совсем не похожа на бойкую, с элементами юмора тему 25-й
сонаты. Более того, если финал 25-й сонаты во многом напоминает музыку Гайдна и Моцарта, то
I часть 30-й сонаты скорее предвосхищает Шумана.
В более широком смысле можно ссылаться на вариации, часто сохраняющие
гармонический план темы, а вместе с тем сильно изменяющие экспрессию музыки. Все эти
примеры говорят о том, что гармоническая основа определяет не столько характерность
тематического материала, сколько его рациональную закономерность.
2
О роли мажорности и минорности речь пойдет далее. Что касается роли неустойчивости
и устойчивости, то они проявляют себя более как категории музыкально-логические, нежели
музыкально-эмоциональные; недаром впечатление от них так часто характеризуют терминами
«вопрос», «ответ», «подготовка», «утверждение», «отрицание», а соотношение их — как
«причина и следствие», «предпосылки и вывод» (но не терминами такого типа, как, например,
«стремительность», «нежность», «вели чавость» и т. п.).
<стр. 241>
признать, что гармония как фактор экспрессии сама находится под влиянием гармонии как фактора логики.
Обобщенный характер, присущий гармоническому развитию, находит своеобразное отражение и в
области непосредственной выразительности. Речь идет о том, что образы интеллектуальной и
психологической углубленности создаются при очень большом и ответственном, иногда даже преобладающем
участии гармонии.
Гармоническое развитие в большей степени, чем любое другое, способно отражать процессы,
относящиеся к области мышления,— раздумье, созерцание, внутреннюю сосредоточенность, ход развития
мысли (в отличие от метрико-ритмического и мелодико-линеарного развития, которое более непосредственно
связано с областями моторности и вовне выявленной эмоциональности). Описанную здесь роль гармонии
можно наблюдать у столь разных композиторов, как Бах, Шуберт, Лист, Мусоргский, Шостакович 1.
Подчеркивая роль гармонии как первостепенного носителя логического начала в музыке и как
средства для создания образов интеллектуального порядка, мы отнюдь не должны сводить эти проблемы к
действию одной лишь гармонии. Логика заключена в любой стороне музыкального произведения, и любой
тип образа требует взаимодействия р а з л и ч н ы х средств, а тем более — сложный тип образа,
воплощающий мыслительный процесс.
Логическое и чувственно-выразительное начала соприсутствуют в музыке повсюду. Но удельный
вес каждого из начал неодинаков в различных сторонах музыки; это станет ясным, если сравнить
гармоническое развитие с мелодическим или фактурным, где выразительный эффект гораздо более очевиден.
Заметим также, что неправильно утверждать, будто большинство образов интеллектуального
порядка обязано своим существованием гармонии; правильным является, однако, обратное положение,
которое гласит: большое число случаев, где гармония выступает на первый план, связано с упомянутым типом
образов.
1
Назовем, например, прелюдию C-dur Баха из I тома «X. T. К», песню Шуберта
«Двойник», пьесу Листа «Мыслитель», романс Мусоргского «Элегия», Пассакалью Шостаковича
из трио.
Не подлежит сомнению, что в воплощении образов интеллектуального типа велика также
роль музыки иного склада — музыки полифонической. Сравнивая роль гармонии и полифонии
для создания образов этого рода, можно отметить, что гармония способна сообщать музыке
оттенок особой углубленности, направленности во внутренний мир, «интроспекции», тогда как
полифония с большой силой запечатлевает самый ход мысли, непрерывность психического
процесса; это хорошо согласуется ( противопоставлением понятий «вертикали» и «горизонтали».
<стр. 242>
Обобщенность и преимущественно логическая направленность, как художественные свойства
гармонии, проявляют себя в различные эпохи; но более всего сказываются они в пределах определенного
исторического периода — XVIII и начало XIX века. Простая, главным образом диатоническая гармония этого
периода была прежде всего фактором обобщенной музыкальной динамики; она направляла и организовывала
музыкальное развитие в его наиболее высокой и логической, но и наименее осязательной форме. Лишь во
вторую очередь гармонии этой эпохи присуще непосредственно выразительное действие.
В XIX веке положение постепенно меняется. Сказались сдвиги в содержании музыки — огромное
развитие и усложнение лирико-психологического и интеллектуального начала — с одной стороны,
возрастающее значение картинно-описательного начала — с другой стороны. Если в первой из этих областей
гармония по-прежнему связана с «внутренним», то во второй из них она выполняет иные, до известной
степени даже противоположные функции. В обоих случаях гармония смелее вторгается в область
непосредственных эффектов выразительности. В свою очередь, с требованиями содержания, только что
описанными, связано огромное обогащение гармонического языка в XIX веке.
Существует одна общая причина, объясняющая большое значение логического начала в музыке.
Она коренится в природе музыкального образа, которому не присуща наглядная материальная предметность;
непререкаемость, крепость музыкальной логики при' этих условиях особенно важна, ибо она помогает понять
не выраженный ни словами, ни изображениями смысл музыки. Временная природа музыки со своей стороны
также требует максимально ясной убеждающей логической организованности, которая предохранила бы
музыкальное произведение от «растекания во времени», от аморфности.
Такая первостепенная роль музыкальной логики в целом влечет за собой и выдающееся значение
средств, формирующих эту логику, и в их числе — гармонии. После всего сказанного мы поймем, отчего
гармония становится столь важным фактором образования музыкальной формы, притом — в обоих ее
аспектах: конструктивном, архитектоническом и процессуальном, динамическом.
<стр. 243>
1
Но, как следует из только что сказанного, это не исключает выразительной стороны.
Например, тональное «блуждание» в разработках есть не только конструктивно-логический
процесс, но и порождает некоторый тип экспрессии, более всего связанный с впечатлениями
«искании», «выбора путей» и т. д.
<стр. 244>
кия 1. Двойственная роль квинты, которая способна быть и звуком доминанты, отражается в
меньшей «категоричности» утверждений и даже в возникающей нередко потребности дальнейшего движения.
По-иному двойственна терция, в которой скрыты потенциальные тяготения вверх или вниз к неустойчивым
функциям, а отсюда вытекает впечатление неполной завершенности трезвучия в терцовом положении, но,
кроме того, очень важно среднее положение терции, образующей несовершенные консонансы с остальными
звуками трезвучия, а с этим связана особенно выраженная, эмоциональная окраска, отвечающая терминам
«dolce», «cantabile» 2.
Более сложные виды гармонической экспрессии малого плана основаны большей частью на том, что
усиливается так или иначе роль неустойчивости — либо подымается интенсивность самой неустойчивости,
либо она теснит тонику, занимает «положенное» тонике место. Примерами первого случая могут служить
побочные тяготения, т я г о т е н и я в т о р о г о п о р я д к а , где разрешениями оказываются не
тонические, а неустойчивые звуки 3. В данную тональность проникают на правах «неустоев второго порядка»
звуки, принадлежащие другим тональностям. Благодаря этому выразительные возможности данной
ладотональности расширяются, звучание освежается, заостряется. В частности — возникают особые ладовые
разновидности: в примере 247 тяготение es—d, виновником коего явилось трезвучие S, создает
миксолидийский оттенок; в примере 248 элемент лидийский, столь характерный для польской музыки, возник
вместе с тяготением e—f—d, идущим от доминантовой гармонии. Таким же путем, благодаря
субдоминантовому фону (минорная sIV или sVI) с подобающими ему тяготениями VII → VI , может
появиться мелодический мажор, в котором смешение минорных красок с мажорными, а также — частичная
целотонность способны очень углубить лирическую выразительность (пример 249):
1
Вспомним последние утверждающие интонации в концах произведений, которые нередко
делаются с помощью одного звучащего в не скольких октавах основного тона — как бы
«трезвучие без терции и квинты». Это очень обычно в мощных заключениях оркестровых
произведений, где сочетаются устойчивость тонической примы, собранность унисона и большая
громкость звучания.
2
Это более всего сказывается в началах музыкальных мыслей спокойного характера. В
заключениях же живого характера терция словно ставит не точку, а знак восклицания. В
кульминациях певучих мелодий, данных на терции, нередко происходит слияние указанных
свойств (эффект мягкого возгласа).
3
По терминологии Ю. Н. Тюлина, это «мелодические переменные функции», которые
возникают благодаря «тоникальности» — принятию не устоев за временные устои.
<стр. 245>
<стр. 246>
Своего рода «сгустком» тяготений второго порядка является уменьшенный септаккорд на VI#
<стр. 247>
<стр. 248>
-1
Вместе с тем периодичность н е у с т о й ч и в о г о о б о р о т а T/D 7 имеет здесь и
другое значение: на всех слабых долях находятся доминанты, на всех сильных — тоники.
Поэтому доминанты ставятся в положение неустойчивых затактов, «отслаивающихся» от
предыдущей сильной доли и тяготеющих к последующей. Тем самым преодолеваются цезуры
между оборотами T/D→ T/D→ … и достигается та текучая слитность, которая нужна в этой
долго нашептываемой или напеваемой колыбельной.
<стр. 251>
Неизменность гармонического оборота трактована юмористически в средней части плясового
эпизода из скерцо 4-й симфонии Чайковского: оборот T/S повторен 12 раз подряд, и в этом намеренном
преувеличении повторности народно-плясового наигрыша сокрыт известный комизм (сравнить «Бесконечную
мазурку» Шопена с ее повторением автентических оборотов). Наконец, при отсутствии претензий на глубину
экспрессии подчеркнутая периодичность может трактоваться как нечто механическое («Музыкальная
табакерка» Лядова с повторностью оборотов D/T и SD/T и характерным авторским обозначением
«automaticamente»).
Существует и другой постоянно действующий фактор, могущий значительно усиливать, или,
точнее, выказывать экспрессию гармонии: гармоническая и отчасти ритмическая фигурация. Свойства
гармонии, о которых говорилось выше, связаны с некоторой «сокрытостью» ее выразительных возможностей.
Неудивительно поэтому, что композиторы прилагали усилия к тому, чтоб эти возможности реализовать с
наибольшей интенсивностью, привлекая на помощь другие элементы, в частности — фактуру. Так делалось
еще во времена Баха (напоминаем приводившуюся уже как пример прелюдию
C-dur), но в XIX веке в связи с возросшим значением и усложнением гармонии — особенно настойчиво. Одно
лишь увеличение длительности аккордов («протянутые гармонии») позволяло вслушиваться в них и лучше
постигать заложенную в них экспрессию; но этого было недостаточно. Гармоническая фигурация, почти не
отвлекая внимания слушателя от самого содержания гармоний, переводит до известной степени вертикаль в
горизонталь, благодаря этому высвобождает «запрятанные» в вертикалях потенции выразительности, выводит
их на периферию восприятия. Чем более интересна, оригинальна данная последовательность, чем большие
надежды возлагает композитор на ее воздействие, тем может больше помочь красиво сделанная (в оркестре—
красочно инструментованная) фигурация. Сошлемся на этюд Шопена As-dur op. 25 № 1, где, по выражению
Римского-Корсакова, «сама гармония поет», и нежно-звонкую прелюдию F-dur, вступление «Фауст-
симфонии», этюд Des-dur Листа (особенно — его коду) и вступление «Сонета 123», кульминацию коды в
«Тамаре» Балакирева, пьесу Дебюсси «В лодке» и некоторые эпизоды «Острова радости», «Игру воды» и
«Лодку в океане» Равеля, «Волшебное озеро» Лядова, ко-
<стр. 252>
ду ноктюрна op. 9 Скрябина 1 (последние 7 тактов) и вторую тему поэмы ор. 32 № 1. Прекрасный образец
фигурации ритмической, где нарочито неровная синкопическая повторность аккордов усиливает томительно-
волнующую экспрессию,— один из лирических эпизодов «Тристана и Изольды»2:
1
Не случайно приходится несколько раз ссылаться на кодовые разделы: завершение
формы требует особой мобилизации гармонических средств, а, с другой стороны, во многих
кодах происходит концентрация лирической выразительности. Переданная при первостепенном
участии гармонии, эта экспрессия и делает особо желательным «фигурационное раскрытие».
2
Пример 261, начиная со 2-го такта, приведен в виде схемы.
<стр. 253>
1
По-видимому, жанры народной музыки, связанные с подвижностью, оживленностью,
сыграли важную роль в выработке ясной ладовой функциональности. Не случайно в народной
музыке тех стран, где песня особенно тесно связана с танцем (например — в польской, чешской
музыке), преобладает простая, особенно автентическая, основа гармонии.
<стр. 255>
нально неустойчивых) частей произведения в смысле пропорций; аналогичное значение имеет сочетание
периодичности с симметрией, какое присуще рондообразным формам — ABACA..., где В и С тонально
неустойчивы. Тональная симметрия позволяет достаточно далеко углубляться в сферу нетонических функций,
что очень важно в развитии формы, особенно крупной; такому разрастанию тональной неустойчивости
симметрия противопоставляет прочные опоры, надежно оберегающие равновесие и завершенность.
Тональная симметрия распространена в музыке неизмеримо шире, чем симметрия тематическая.
Объясняется это временной природой музыки, ее «поступательно»-текучей устремленностью вперед;
важнейшая особенность эта ограничивает применение закономерностей «зеркально»-симметричного
характера, означающих до известной степени движение назад, «вспять» (в этом мы уже убедились, изучая
мелодию). Тематические симметрии типа АВВА, АВССВА, АВСВА именно таковы; единственная из них,
сравнительно нередко встречающаяся в музыке,— АВСВА («концентрическая форма») на практике
применяется почти всегда с такими «поправками», которые обеспечивают ей некоторую свободу1. Почему же
в таком случае симметрия тональная не вступает в противоречие с поступательной природой музыки? Потому
что тональный план есть явление обобщенно-логического характера, а не конкретно-образного. Симметрия
тональностей, образуя прочную устойчивую основу произведения, нисколько не препятствует любой
последовательности образов, любому порядку тем.
Симметрию тонального плана можно сравнить с устойчивой симметрией функций в кадансе или»,
шире, в любой небольшой фразе, которая построена как Т—D—D—Т, или Т—S—S—Т, или Т—S—D—Т2.
Такая возможность аналогии, соответствия между малыми и большими явлениями музыкальной формы
интересна; она говорит о возможности единства в принципах построения мельчайших и крупнейших частей
произведения. Мы еще убедимся в том, что именно гармония дает самые благоприятные возможности для
подобий большого и малого. Объясняется это опять-таки обобщенным смыслом гармонического языка, что
придает ему
1 Элемент симметрии есть в любой трехчастной форме, но он минимален. В ABA нет того
именно признака симметрии, который означает движение в обратном направлении, нет
о б р а щ е н н о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и частей, их противоположной перестановки
(как в АВВА или других приведенных сейчас формулах).
2 Обратная последовательность Т—D—S—Т, столь характерная для крупных тональных
планов, редко встречается в самом малом масштабе (см., например, начало главной партии
скрипичного концерта Чайковского).
<стр. 256>
исключительную гибкость, «пластичность масштабов». Та или другая логическая формула гармонии способна
к растяжению и сжатию, не будучи связана с какими-либо определенными тематическими обязательствами.
Если тональная симметрия относится к числу основных конструктивных средств музыки, то одним
из вспомогательных средств объединения нужно считать ладовые с в я з и н а р а с с т о я н и и . Почву
для них создает неразрешенная, брошенная неустойчивость, которая образует с последующим разрешением
«соединительную интонацию» (термин Яворского). Чем ярче она, чем более подчеркнута мелодией, фактурой,
тем больший след оставит она в сознании слушателя и, стало быть, тем реальнее будет воспринята ее связь с
разрешением на расстоянии. При малых промежутках времени связь наиболее очевидна. Таковы связи между
каденциями в периоде — в обычном случае половинной и полной. На несколько большем расстоянии
перекликаются сходные концовки двух частей в старинной сонатной форме (см. танцы из сюит Баха).
Сходство окончаний на фоне различий в остальном воспринимается наподобие поэтических рифм.
Вообще же надо подчеркнуть особое значение заключительных построений для возникновения «арок» —
устойчивые концовки слышатся как ответы на неустойчивые построения, звучавшие ранее. Таковы далее
соединительные интонации в некоторых темах баховских фуг; неустойчивый звук может получить
разрешение уже внутри темы (например, звук f в теме фуги a-moll из I тома), но также и в ответе (звук d в теме
фуги c-moll, es в теме фуги g-moll из I тома). Назовем, кроме того, темы •сонаты Моцарта c-moll и «32
вариаций» Бетховена (в обоих случаях повисает звук as 2 ; данный с большой силой у Бетховена, он находит
разрешение в семикратной репетиции g 2 в первой вариации). Какое выразительное, даже драматическое
значение может иметь этот прием, еще в большей степени показывает кода финала 14-й сонаты: потрясающая
кульминация на малом нонаккорде («удар кинжала», по Стасову) оставляет a 2 повисшим в полной
неразрешенности; зато после каденции Adagio и начала Tempo I мы восемь раз слышим предельно
подчеркнутый gis 2 .
Как ни важен эффект неразрешенности, оказывается, однако, что есть еще более общая основа для
ладовой связи на расстоянии: н а п о м и н а н и е о ярком неустойчивом моменте, его подхват. Он может
быть до известной степени разрешен уже при первом своем появлении («Аппассионата», связующая партия,
fes 3 —es 3 , подхват — за 4 такта до заключительной партии); он может, наоборот, не получить разрешения и в
подхвате (31-я соната: такты 20 и 31 —субдоми-
<стр. 257>
нанта Es-dur со звуком с 4 1; 32-я соната: ces 4 на аккорде DD перед побочной темой и после нее). Независимо
от этого, наш слух ставит в связь сильно выделенные неустойчивые моменты., «перебрасывает арку» от
одного к другому. Чрезвычайно способствует этому вершинное положение звуков почти во всех случаях:
возвышаясь над общим уровнем мелодии, кульминации легко вступают в связь друг с другом. Такая
перекличка «через голову» эпизодов, лежащих в промежутке, может быть драматически очень важна: в
«Аппассионате» и 32-й сонате побочные темы представляют собой единственные и притом небольшие
«уголки лирики», стоящие несколько в стороне от основных линий образного развития; прямая связь
предъиктов к побочной партии и к заключительной, которая возникает в обоих случаях, указывает на
«столбовую дорогу» в развитии содержания и оттеняет эпизодичность светлой лирики в среде бурно
драматической музыки 2.
Ладовые связи порою образуются и на большем, даже значительно большем расстоянии. В сонатной
форме возникают связи между главными партиями экспозиции и репризы, поскольку основная тональность и
ее тоника в промежутке между этими частями либо совсем отсутствуют, либо отодвинуты на задний план.
Особенно существенны такие связи при незамкнутости главной партии. Так, главная партия 1-й сонаты
Бетховена брошена на доминанте (такт 8); способная разрешить ее тоника f-moll (в виде основного трезвучия)
появляется очень нескоро — лишь в начале репризы, т. е. через 93 такта. В «Танце Анитры» Грига очень ясна
перекличка двух крайних аккордов — D в начале, Т в конце, сильно выделенных фактурой и потому
образующих обрамляющий «автентический каданс на расстоянии». Нечто подобное — в пьесе Метнера
«Канцона-серенада» ор. 38, где аналогичное соотношение возникает между вступительной прелюдией и
постлюдией. Совсем велико расстояние между многозначительным басовым мотивом на доминанте,
открывающим Allegro сонаты fïs-moll Шумана, и его отдаленным по времени отражением в самом конце
Allegro на тонике.
Встает вопрос о реальности подобных отдаленных связей.
1
В тактах 27—28 появляется разрешающий звук ô3, однако через не сколько тактов с4
вновь, и притом с большой остротой, напоминает о себе.
2
В «Аппассионате» это особенно очевидно, ибо побочная тема — единственный светлый
луч на очень мрачном фоне. В обоих случаях взаимное соответствие перекликающихся точек
задумано настолько полно, что возможен естественно звучащий переход от одной точки к
другой, минуя побочную партию. Можно было бы проверить это, сыграв в «Аппассионате»
предъикт к побочной партии (с 24-го такта сонаты и перейдя с начала 31-го такта прямо на
47-й), а в 32-й сонате — с 48-го такта на Tempo I 55-го.
<стр. 258>
Осознанное их запоминание может иметь место лишь в таких особо подчеркнутых случаях, как «Танец
Анитры». Но объективное действие, не зависящее от специальной направленности внимания; не следует
отрицать. Степень его, конечно, неодинакова в различных случаях; она тем больше, чем крупнее и заметнее
сам отражаемый элемент, чем выразительнее его музыка, чем менее она похожа на свое непосредственное
окружение (т. е. чем более она выделяется из контекста). Некоторые отдаленные или мало акцентированные
связи, которые проходят мимо слушателя, тем не менее существенны для исполнителя, указывая ему
намерения композитора и тем самым убеждая в логике и единстве исполняемой музыки1.
С наибольшей силой проявляет себя формообразующее действие гармонии как
установление функции частей в форме.
Всякое музыкальное произведение состоит из частей, функции которых неодинаковы2. Именно
различие функций, присущих отдельным звеньям, наличие «поворотов» в развитии, новизна роли, какую
выполняет каждая следующая часть,— все это создает многогранные выразительные, более того —
драматургические возможности формы и вместе с тем позволяет ей распространяться на большое протяжение.
Вот почему так важно с должной выпуклостью и полнотой показать функции частей формы,
оттенить их различия. Задача эта ложится прежде всего на тематизм. Темы произведения являются
носителями образности; они не только экспонируют, излагают образ, но демонстрируют развитие образов
путем трансформации целых тем и разработки отдельных элементов; одновременно выявляются и функции
частей формы. Помогают выполнять эту задачу смены фактуры и тембра, динамических оттенков, иногда —
темпов.
И тем не менее значительная работа выпадает на долю гармонии. Тематизм даже при содействии
только что названных средств еще не может создать законченную картину формы, со всеми ее изгибами,
переменами направления и во всей ее органической целостности. Требуется вмешательство мощного фактора,
который подчеркивал бы логику смен, смысловое значение переходов. Гармония с ее контрастами
1
Известно, что в симфонической и оперной музыке образно-тематические связи на
больших расстояниях очень важны. Если такая связь сочетается с принципом брошенной
неустойчивости, то она становится в ряд явлений, рассматриваемых здесь. Таков свадебный хор
«Как по мостикам по калиновым» из «Сказания о невидимом граде Китеже», не- допетый во II
действии, оборванный на уменьшенном септаккорде и вернувшийся полностью в эпилоге оперы.
2
Единственное исключение — куплетная форма.
<стр. 259>
устойчивости и неустойчивости, ладовой напряженности и успокоения, завершенности и «открытости»,
редких и частых модуляций, с ее тонкой дифференциацией функций, градациями отдаленности и близости —
как нельзя больше приспособлена к выполнению этой роли. В союзе с тематизмом и прочими средствами
гармония «растолковывает» слушателю значение каждой части, ориентирует его в сложном лабиринте
большой формы. Для полноценного восприятия музыкальных произведений, особенно — сложных, требуется
авторское «р а з ъ я с н е н и е ф о р м ы ». Всем складом отдельных частей композитор должен давать
понять, что проходит в данный момент перед слушателем — первоначальное ли изложение мысли, ее
продолжение, развитие в разработочном духе, уход в новую область или возврат к прежнему, подготовление
важного момента или завершение уже высказанного. Для всего этого ладогармонические смены имеют
значение первостепенное. Как они технически делаются — учащемуся в более простых случаях уже известно;
в дальнейшем же это будет показано при разборе всех форм. Сейчас ограничимся двумя взаимосвязанными
примерами касательно двух противоположных функций — подготовки и завершения. Покажем, как рельефно
очерчиваются они, как создается «чувство ожидания» в первом случае и «чувство окончания» во втором.
Если подготовляющая часть, т. е. предъикт, задумана достаточно широко, то она может начаться
«издалека», не сразу выказывая свое истинное назначение. Возможно сперва функциональное нарастание еще
в пределах субдоминанты (финал 18-й сонаты Бетховена, такты 146—161), лишь затем приводящее к
доминанте. Аналогичную роль иногда играет предшествующий предъикту раздел разработки или середины,
насыщенный субдоминантой (Лист, соната h-moll, такты 55—82). Бетховен в этом случае часто ставит
«слуховую веху», означающую переход от разработки или середины к предъикту: появляется оборот S—
DD/D, сопровождаемый характерным, легко уловимым басовым ходом IV—IV#—V (например, обе крайние
части 14-й сонаты); такой же ход — в этюде Шопена C-dur op. 10 № 7 (такты 24—26). У Шопена, Листа
значительный предъикт иногда начинается как мощно нарастающая модулирующая секвенция (3-я баллада,
«Обручение» -—предъикты к репризам основной темы); это значит, что предъикт на первом этапе широко
захватывает различные гармонии. Некоторое сужение гармонической амплитуды означают
последовательности типа D—Т—Т—D или D—DD—DD—D, т. е. неустойчивые симметрии, уже
выдвигающие вперед доминанту (например, соната ор. 31 № 2, такты
125—137 I части, такты 169—173 финала):
<стр. 260>
Иногда на этом этапе, иногда раньше или позже устанавливается органный пункт D, делающий
предъиктовую функцию несомненной. Дальнейшее сжатие амплитуды приводит к колебанию двух аккордов:
T/D1 или DD/D (в послебетховенский период иногда S/D или DD/S, например в начале «Сонета Петрарки 123»
Листа, в 1-й сонате Скрябина, такты 5—2 до репризы); другой вариант — хроматические пассажи,
задевающие множество аккордов, но ведущие к D (виртуозные произведения Листа). Тем или иным путем
гармоническая концентрация приводит к доминанте; эта последняя может сперва быть дана как трезвучие,
прибавление же малой септимы выносится в особый этап, означающий дальнейшее заострение предъикта (21-
я соната, I часть, ср. такты 144—153 без септимы и такты 154—157 с септимой; III часть, ср. такты 295—298 и
такты 299—311.) В других случаях доминанта фигурирует на последнем этапе предъикта чисто мелодически:
музыкальная ткань сведена к минимуму, умолкают все голоса, кроме одного, которому придается для большей
выразительности речитативный облик2 (например, «Осенняя песня» Чайковского). Параллельно протекают
негармонические предъиктовые процессы: масштабное сжатие, появление все учащающихся «тематических
предвестников» (т. е. коротких отрывков подготовляемой темы), постепенное изменение динамических
оттенков в ту или другую сторону — обычно в зависимости от характера репризы или готовящейся темы.
Итак, при всем разнообразии, отличающем широко развитые предъикты, в них заметна
определенная тенденция к гармонической концентрации; охватывая сперва р я д функций, они все более
сосредоточиваются на своей основной «природной» функции — доминанте. Такая последовательная
кристаллизация D усиливает «чувство ожидания» у слушателя и хорошо ориентирует его на данном этапе
формы.
Аналогичный по сужению гармонической амплитуды, но противоположный по смыслу процесс
происходит в кодах. Остановимся на нем более кратко и представим себе в виде
1
В мажорных произведениях тоника в предъикте сплошь да рядом, подменяется
одноименной минорной, чтоб не предвосхищать эффект разрешения, приберегаемый для начала
репризы.
2
Под влиянием соотношений вокальной музыки — речитатив, как под готовка кантилены.
<стр. 260>
схемы примерную последовательность фактов в гармонии и в других областях.
Схема эта до некоторой степени условна, ибо перечень и порядок явлений в каждом отдельном
случае может чем-либо от нее отличаться. Но она охватывает наиболее важные явления в их наиболее
типичной последовательности. Если гармоническое развитие внутри предъикта вело к кристаллизации
доминанты, то здесь оно — в более широком и свободном плане, но с той же неуклонностью — ведет к
кристаллизации тоники, а благодаря этому слушатель испытывает все возрастающее «чувство близящейся
развязки», «чувство завершения».
1
Небольшие эпизоды, по своему характеру идущие вразрез основ ному настроению коды и
подлежащие преодолению, вытеснению (например, скорбный диалог Adagio в героически-
решительной коде I части «Крейцеровой сонаты», тема Черномора в увертюре к «Руслану и
Людмиле»).
2
Обычно нисходящие (например, в сонате h-moll Шопена), а в коде I части 5-й симфонии
Шостаковича — восходящее (челеста).
<стр. 262>
1
Первоначальное его название — «Un sospiro» — «вздох».
<стр. 269>
<стр. 270>
<стр. 271>
Если тональное развитие может быть сжато резюмировано, то не возможен ли противоположный
процесс — предвосхищение дальнейшего развития в сопоставлениях начальных функций? Вполне возможно
создание предварительного «конспекта», вкратце намечающего тональный план произведения. В новеллетте
Шумана F-dur I часть имеет в основе три проведения краткой темы в F-dur, Des-dur и A-dur, образующие
рондообразную форму. Дальнейшее же развитие воспроизводит в увеличении и тот же тональный план
(притом с сохранением порядка тональностей!), и рондообразную форму; из коротких четырехтактных тем
создаются целые части произведения.
Сложен, но удивительно закономерен процесс тонального предвосхищения в Фантазии Шопена f-
moll. Следующая за величавым маршеобразным «Прологом» беспокойно-импровизационная вступительная
часть (такты 43—64), непрерывно модулируя, обрисовывает тональности f-moll, As-dur, c-moll, Es-dur, g-moll
и снова Es-dur; прерванная ферматой, она возобновляется уже в es-moll, Ges-dur, b-moll, Des-dur, f-moll. И
оказывается, что «большое полотно» Фантазии в своих главных очертаниях подчиняется предсказанному
здесь тональному плану, двигаясь по той же диатонической терцовой цепи1. Первой части цепи (кончая Es-
dur) соответствует экспозиция, второй части — разработка (es-moll, Ges-dur) и реприза (продолжение той же
цепи, начиная от b-moll)2. Если вступительная часть быстро, одна за другой сменяющая тоники, могла
произвести впечатление разноцветной ленты, мелькающей перед нами, то в основной части Фантазии лента,
широко развернувшись, обнаружила богатство и разнообразие картин.
Методы предварения и резюмирования свидетельствуют о высокой степени единства, доступной
музыкальному произведению. Возможность то развертывать, то сжимать гармонические явления говорит о
большой гибкости этой стороны музыкального языка. Мы еще раз убедились (см. стр. 255) и том, что именно
гармония способна демонстрировать свои средства и в очень малом масштабе и в широком.
1
Данная терцовая цепь может быть названа диатонической, ибо каждые два ее соседних
звена находятся в диатонических соотношениях.
2
Выпадает из диатонического терцового плана H-dur центрального эпизода Lento.
Исключение это, однако, лишь подтверждает правило: сам эпизод, переключая образное
развитие в совершенно иную сферу, остается в стороне от главной линии, по которой
развивается содержание Фантазии. Шопен подчеркнул это, намекнув на возможность
непосредственного перехода от октав ges п е р е д эпизодом (такты 197—198) к аналогичным
октавам п о с л е эпизода (такты 233—234).
<стр. 272>
1
Возможность тяготения Т в S обосновывается теоретиками по-разному, но признается как
существенный факт. О реальности его говорит хотя бы то, что в классической музыке начальная
Т часто превращается путем прибавления малой септимы в D к S (см., например, начало
Пасторальной сонаты или 1-й симфонии Бетховена, начало главной темы квинтета Шумана);
благодаря этому тяготение Т в S значительно усиливается, становясь вполне «откровенным».
2
Он более силен, так как соотношение S и D более далекое, чем соотношение Т и S.
спадом: .
Целеустремленность
Борение функций в кадансе есть своего рода малый прообраз динамического тонального развития в
музыкальном произведении 1. Одним из признаков динамического развития в более крупном плане является
активная направленность к важному моменту произведения, ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь движения.
Очевидно, что достигнуть этого применением, главным образом, устойчиво консонирующих средств
гармонии невозможно. Требуется, напротив, широкое использование неустойчивости, притом — в таких
условиях, которые благоприятствуют интенсивности ее тяготения. Наиболее ясно это проявляется в частях
подготовляющего характера, т. е. в предъиктах. Мы говорили о них на стр. 259 в иной связи. Сейчас коснемся
их в других аспектах.
Функция подготовления — одна из важнейших в музыкальной форме. Без подготовлений не может
быть должной связанности, недостижима логика развития, очень ограничиваются возможности нагнетаний во
всякой более или менее крупной музыкальной форме. Поэтому подготовления существенны не для одного
лишь какого-нибудь момента произведения (например, для репризы), но повсеместно, в силу чего предъикты
могут образовываться перед всеми почти частями формы. Они ведут к началу основной части произведения
(например, к началу сонатного allegro, первой части трехчастной формы, к вступлению голоса в вокальном
произведении или солирующего инструмента), к последующей мысли (например, к побочной партии), к
возвращению предыдущего (репризе), к завершению (заключительной партии, коде) 2. Разнообразие
положений в форме, как мы видим, у
1
С широким пониманием каданса как формулы гармонического развития не следует
смешивать иное его толкование, универсальное по области применения, но узкое по
формообразующему назначению,— выдвинутое Асафьевым понимание каданса как любой
формулы, замыкающей и прекращающей музыкальное движение, развитие.
2
Лишь в одном случае предъикты излишни — перед развивающими частями (серединами,
разработками), и это легко понять: ведь предъикт готовит нечто определенное, тематически
собранное. Разработка же или середина развивающего характера таковыми не являются.
<стр. 275>
предъиктов велико. О значительности предъикта как полноправной части классической формы
свидетельствует и то, что-. предъиктовые функции иногда возлагаются на самостоятельные,
высоковыразительные темы (например, вводящая в, побочную партию Героической симфонии Бетховена тема
на доминантовом органном пункте B-dur или лирическая тема, предшествующая основной теме побочной
партии в 5-й симфонии Чайковского) ; о том же говорит и кульминационное значение некоторых предъиктов,
на которые падает главная тяжесть динамики и драматической экспрессии; таковы потрясающие кульминации
обеих крайних частей 6-й симфонии Чайковского 1, под знаком доминантовости проходит и кульминация I
части 5-й симфонии Шостаковича, как и у Чайковского становящаяся предъиктом к побочной партии репризы.
Устремленности предъиктов благоприятствует их большое протяжение. Таковы многие
бетховенские предъикты. Уже упомянутая их постепенная концентрация вокруг D, а также мелодико-
тематические и фактурные процессы развития более всего сказываются именно в таких больших, широко
развернутых подготовлениях. Особенно ощущается широта и нагнетательность предъикта, если «икт»,
противостоящий ему (т. е. пункт, к которому ведет подготовка), короток или, по крайней мере, допускает
обособление краткого начального момента (см., например, предъикт к репризам в крайних частях 21-й сонаты,
в финале «Аппассионаты», вступление к вальсу As-dur op. 34 № 1 Шопена).
Гармоническую напряженность предъикта можно усугубить своеобразным способом, если
подготовка ведется не в той тональности, в какой пройдет подготовляемая тема. Необычайное
распространение получил со второй половины XVIII века тип предъикта, где подготовка мажора опирается на
доминанту параллели, т. е. на неустойчивость ближайшей тональности. Подготовка мажорных тем на
доминанте одноименного минора, как мы уже знаем, вполне обычна. Таким образом, предъикт на доминанте
минорной параллели может рассматриваться как вариант тяготения «минор—мажор», осложненный
косвенным тяготением подчиненной тональности в главную:
1
В финале кульминационная зона начинается на органном пункте, а известным уже нам
характерным басовым ходом IV—IV#—V переходит к трагичнейшему последнему проведению
главной темы на органном пункте D. Если кульминация I части симфонии служила предъиктом к
побочной партии репризы, то здесь образуется предъикт к коде-эпилогу.
<стр. 276>
1
Отдельные «проходящие» появления Т, не подчеркнутые метром и ритмом или же данные
как исходные, а не конечные аккорды построений, не меняют дела.
<стр. 279>
сквозным гармоническим развитием, вполне отвечающим активному динамизму скарлаттиевских сонат (см.,
например, сонаты №№ 38, 43 и 51 по изданию Музгиза).
Художественный смысл отодвигания тоники в более поздние эпохи имеет различные оттенки. Он
служит выражению прямой динамической устремленности; так, в полонезе cis-moll Шопена главная тема,
полная патетической экзальтации, достигает тоники лишь в самый последний момент; в главной партии
сонаты Шумана fis-moll тоника (в основном виде) появляется только после большого нарастания. В других
случаях устремленность выражена не так открыто. Она может быть «погашена» мягко-лирическим характером
музыки, прорываясь наружу в какой-нибудь части (прелюд Скрябина для левой руки ор. 9, где мечтательно
вопрошающая экспрессия уступает в середине трехчастной формы прямой нагнетательности).
Устремленность может быть завуалирована, когда композитор хочет создать атмосферу таинственности,
фантастичности («Nachtstück» № 1 Шумана, где в первой теме не только тоника, но и сама основная
тональность C-dur «замаскирована» под d-moll и отчасти G-dur, вполне обнаруживаясь только в последних
двух тактах темы) или внести черты юмора («Grillen» того же автора, где Des-dur, споря с
b-moll, окончательно утверждается лишь в конце первой темы). Нагнетание неустойчивости и связанное с ним
избегание разрешений, как известно, составляют характернейшую черту вагнеровской гармонии. Об
«отодвигании тоники» здесь уже не всегда можно говорить, ибо сплошное нанизывание неустойчивых
функций на значительном протяжении представляет для Вагнера с а м о с т о я т е л ь н у ю задачу,
которую не всегда можно связать с длительным устремлением к тонике 1.
1
В музыке, разумеется, существуют явления, противоположные нагнетанию
неустойчивости. Это, с одной стороны, «нагнетание тоники», столь характерное для код, точнее
— их заключительных частей (например, 29 тактов безраздельного звучания тоники в
триумфальном заключении финала 5-й симфонии Бетховена). А с другой стороны, существует и
«затухание неустойчивости», т. е. ее постепенное исчезновение, рассеивание без разрешения. В
1-м ноктюрне Шопена средняя часть (Des-dur) продолжена оригинальным дополнением, которое
звучит на одной-единственной гармонии — D 7 от звука des (такты 51—58 ноктюрна). Этот
диссонирующий аккорд никуда не разрешается; отсутствие потребности в разрешении в
значительной мере связано с акустическим эффектом 7-го обертона, как бы естественно
рождающегося из глубокого баса Des (звук ces благодаря этому воспринимается как почти
консонантный призвук). Неразрешенность аккорда возмещается совершенно необыкновенным
способом: в последующих шести тактах появляется «эхо» предшествующей музыки — тот же
тематический материал, но на сниженной звучности и с и з ъ я т и е м з в у к а ces, т. е. на
сплошной тонике. Это и есть з а т у х а н и е н е у с т о й ч и в о с т и ; его художественный
смысл — истаивание, растворение, что в условиях данного жанра (ноктюрн) связывается с
образами природы — ночной, неподвижной, затихающей. Намек на рассеяние неразрешаемой
неустойчивости мы найдем в конце прелюдии h-moll Шопена (выразительная септима а 1 в 5-м
такте от конца). Эффекты затухающей неустойчивости довольно обычны у импрессионистов
(например, окончания пьес Равеля «Печальные птицы», «Лодка среди океана», «Долина
звонов»). Но, в общем, удельный вес приема «затуханий» мал, и в этом можно видеть еще одно
подтверждение уже известного нам принципа преобладания активных процессов в музыке над
пассивными.
<стр. 280>
Тип развития, описанный здесь, допускает аналогии с другими искусствами, которым доступно
развитие действия, сюжета, мысли. Таковы литературные и сценические произведения с длительным и
хорошо ощутимым для читателя,, зрителя устремлением к драматической, даже катастрофической развязке,
наступающей в самом конце1.
Целеустремленное, направленное вперед — «поступательное» гармоническое развитие проявляет
себя самым широким образом в построении некоторых тональных планов, где конечная тональность не
совпадает с начальной. Прототипы такого развития в скромном масштабе мы уже видели на примерах обеих
только что показанных шумановских тем. Но более важно то, что целые произведения (или вполне
законченные части) задумывались подобным образом — в них нет единой главной тональности, а имеется
«тональность как процесс». Это можно сказать о ряде произведений Шопена, где основная тональность
должна быть обозначена как движение от одного центра к другому: Фантазия f-moll→As-dur, Баллада F-
dur→a-moll, скерцо b-moll→Des-dur, мазурка op. 30 № 2 h-moll-→fis-moll.
В некоторых случаях, особенно при смене лада, перенос тонального центра отчетливо связывается с
развитием содер-
1
К ним относятся некоторые шекспировские трагедии, особенно —-«Гамлет» и «Отелло».
В области романа назовем прежде всего «Идиот» Достоевского, где длительные, сложные и
напряженные перипетии приводят к драматическому исходу непосредственно перед
«заключением» последней части романа. Таковы, далее, последние главы романа Хемингуэя
«Прощай, оружие» (ход событий, завершающихся смертью Кэтрин). В советской литературе
укажем роман Мате Залка «Добердо», посвященный трагическому и неотвратимо
надвигающемуся эпизоду первой' мировой войны. Замечательный образец поэтического
произведения, основанного но непрерывном нагнетании, представляет стихотворение Виктора
Гюго «О, кто бы ни был ты» в вольном переводе Аполлона Григорьева. Оно построено как
система условных предложений; шесть раз начинаются они словами «Но если...», после чего
следует описание ситуаций и чувств страстно влюбленного человека, не испытанных
лирическим героем стихотворения,— и все предложения неизменно останавливаются на пороге
вывода, недоводимые до него; лишь последняя строка — «Ты не любил еще, ты страсти не
постиг» — дает вывод, подобно тонике после длительной неустойчивости. Другой пример —
песня шута из III акта «Короля Лира».
<стр. 281>
жания. Это совершенно очевидно в балладе с ее контрастом пасторального и бурно-драматического образов,
достаточно ясно — в скерцо с переходом от приглушенно-таинственной и остро-взрывчатой первой темы (b-
moll) к широкой страстной кантилене второй темы (Des-dur).
Замечательна по сложности и глубине развития прелюдия Шопена a-moll 1. Она движется от
минорной доминанты (e-moll) по диатонической терцовой цепи е— G—h—D, задевает весьма отдаленный cis-
moll и лишь после перелома в развитии обретает основную тональность. Необычность, затрудeнность»
тонального развития, несомненно, связаны с S образа, его интеллектуально-психологической углубленностью.
Другой выдающийся, полный оригинальности образец «лада в развитии» — «Марш Черномора».
Его исходная тональность — гармонический E-dur (лишь с намеком на C-dur). Процессу развития E-dur→C-
dur придает особенную связность своего рода посредник —тональность a-moll, очень близкая к E-dur и C-dur 2.
Оба основных тональных центра солидно обоснованы тональностями-«отпрысками»: C-dur'oм порождена
тональность трио
1
Прелюдия a-moll, темы «Grillen» и «Nachtstück» поучительны для практики анализа: они
показывают, что не всегда можно спешить с установлением тональности пьесы или данной
части, опираясь лишь на самое начало музыки. Нужно видеть «лад в развитии», в динамике его
становления; нужно не смешивать тональные признаки, рисующие только начальный или
частный момент развития, с основной тональностью. Необходимость учитывать «лад в
развитии» иногда вытекает и из противоположной предпосылки: основная тональность
накладывает свою печать на первый момент тонального развития данной отдельной темы; это
дважды сказалось в концерте b-moll Чайковского — в b-moll’ных подходах к Des-dur’ной теме
интродукции и As-dur’ной теме побочной партии.
2
Потенциальное тяготение тоники мажора в свою субдоминанту значительно сильнее
ощущается в г а р м о н и ч е с к о м мажоре, так как движение голоса вверх на полутон
подкреплено таким же движением в другом голосе:
Кроме того, гармонический мажор — более редкий лад, чем гармониченский минор, а
поэтому из двух аккордов — C-dur и f-moll — легче воспринять как тонику f-moll. К тому же
автентический оборот, как правило, яснее указывает тонику, чем плагальный. Такова
совокупность причин, по которым гармонический мажор легко подчиняется своей минорной S;
этот эффект Глинка применил в той же опере (вступление к IV действию), где неустойчивое
колебание G-dur гармонический — c-moll создает впечатление тревожного ожидания. Все это
сказано, чтобы разъяснить, насколько органично вливается a-moll’ный элемент в гармонический
E-dur и как трудно в некоторых моментах предпочесть одну тональность другой.
<стр. 282>
F-dur l (подготовленная отклонениями в том же направлении), E-dur'y зато подчинены тональности середины
e-moll и cis-moll. Хроматическое терцовое отношение E-dur—C-dur более отдаленно и смело, чем в
шопеновских образцах; острота тональных отношений усилена и тем, что тональности, родственные «одной
стороне», не столь близки другой (cis-moll— для C-dur, F-dur и d-moll — для E-dur). Интонационная
заостренность начальной фразы, необычное истолкование классического контраста двух элементов —
мощного унисона и тихих аккордов — все это усугубляет ладогармоническую оригинальность марша и как
нельзя лучше соответствует его фантастической экзотике.
По принципу «тональности как процесса» построена и интродукция «Пиковой дамы». Движение h-
moll→e-moll→D-dur служит прямым отражением образного развития от темы печально-повествовательной к
двум взаимно противоположным сферам — злого рока и очищающей любви. Функциональный смысл
движения — плагальное нарастание (VI— II—I), ведущее к торжеству мажора. Перевес D-dur, как итоговой
тональности, доказывается как наибольшей его длительностью, так и его связью с тональностью начала
оперы.
Однако логика интродукции более сложна. Понимая тональное развитие в его устремленности к D-
dur, мы становимся на «центростремительную» точку зрения. Возможна вместе с тем и обратная,
«центробежная» трактовка, в пользу коей говорят обрамленность 1-й картины h-moll'ем, а также
доминантовое, т. е. внутренне неустойчивое, изложение D-dur как предъикта к 1-й картине. При такой
трактовке интродукция допускает сравнение с сонатной экспозицией типичного для Чайковского характера:
сумрачная, минорная главная партия, просветленная, полная экзальтации побочная. Слушая интродукцию, мы
сперва воспринимаем h-moll как исходную тонику; но в процессе развития интродукции он
переосмысливается и воспринимается как тональность, подчиняемая D-dur'y. Таким образом, первоначальная
«центробежная» трактовка перерастает в «центростремительную».
Сдвиги тональных центров не чужды произведениям советских композиторов. Так, в эпизоде
«Джульетта-девочка» (сюита из балета Прокофьева) основная тональность C-dur как будто неожиданно
покидается в той именно части, где принято утверждать устойчивость, — в коде; тональный план коды — e-
moll, f-moll, H-dur. Такое окончание тональностью
1
Аналогичный случай — в скерцо Шопена, где трио A-dur дано как S VI конечной
тональности Des-dur. Эти примеры показательны, они говорят о преобладающей роли
и т о г о в ы х , а не начальных центров, что вполне естественно для «тональности как процесса»
в поступательном ее развитии.
<стр. 283>
вводного тона для C-dur, и притом с тритонным сопоставлением f—H, как бы вырастающим из неустойчивой
сферы C-dur, — сугубо незавершенно, звучит неопределенно, беспокойно-вопрошающе. Легко истолковать
это как намек на будущее, предвидение судьбы; недаром тема коды — отражение наиболее значительного,
психологически глубокого эпизода, далекого от скерцозности. Выбор тональностей коды объясним не только
их крайней неустойчивостью с точки зрения C-dur, но и некоторой подготовленностью: тритонное
сопоставление F-dur — H-dur прозвучало в конце первого эпизода (3 такта до 52 в балете), а тональность E-dur
завершила тот самый грустно-лирический эпизод, отражением которого и стала кода.
В финале сюиты Шехтера «Туркмения» главная тема проходит впервые в G-dur, а в последнем,
кульминационном проведении — в C-dur. Таким образом, движение направлено от D к Т, причем образное
развитие носит ярко восходящий характер.
Рост напряжения
Выше шла речь о таких средствах гармонической динамики, где на первом плане был процесс
развития, направленного к цели. Элемент устремления всегда в большей или меньшей мере присущ динамике,
но существуют и такие средства, где обращает на себя внимание самый рост напряженности.
Этот рост напряжения можно наблюдать как в пределах одной тональности, так и при модуляциях;
им, конечно, охватывается большое число гармонических явлений, из коих мы остановимся лишь на очень
немногих.
Любое изменение, связанное с повышением интенсивности, выступает особенно наглядно, когда мы
можем легко сравнить его с первоначальным видом. В свою очередь, это сравнение наиболее рельефно,., если
изменение какого-либо момента сделано на фоне неизменности всего предшествующего пли последующего1.
С таким случаем мы встречаемся, когда при повторении какой-либо темы композитор частично усиливает
гармонические средства. Усилено может быть начало, тогда как продолжение в основном сохранено в
прежнем виде (Глинка. «Ночной зефир», средняя часть, такт 5 в сравнении с тактом 1; начала реприз в
«Похоронном марше»
1
С тем же явлением мы встречаемся в мелодии, где превышение кульминации или
отталкивание от опорного звука ярко воспринимается потому, что происходит на фоне
неизменности.
<стр. 284>
Мендельсона и в главной партии сонаты h-moll Листа). В других случаях (и это более характерно) усиливается
продолжение— создается гармонически более напряженная кульминация («Alla turca» Моцарта, такт 4
репризы в главной теме; «Симфонические этюды» Шумана, гармонизация звука a 2 за 3 такта до окончания
темы) или более интенсивное отклонение в третьей четверти (Шопен. Прелюдия gis-moll, кода; Лист. 13-я
рапсодия, такты 22—35 от конца).
Некоторые из примеров показывают, что усиление гармонических средств способствует
динамизации реприз.
Как же изменяется гармония при усиленных повторениях? Происходит замена отдельных функций,
повышающая напряженность; на место тоники становится неустойчивая функция D→S («Ночной зефир»), DD
(«Alla turca»; Лист — Паганини. Этюд a-moll, 3-я вариация), D к параллели («Похоронный марш»
Мендельсона), II низкая — прелюдия gis-moll Шопена. В связи с этим иногда возникают отклонения там, где
их не было. Отклонения, уже имевшиеся, усиливаются— IV ступень заменяется II (рапсодия Листа).
Усиливаются и отдельные неустойчивые гармонии (соната Листа: III мажорная ступень взамен
VII 7 ). Происходит общее учащение смен гармонии, и в связи с ним дается новое, более напряженное
толкование данного участка темы («Похоронный марш» Мендельсона):
<стр. 285>
<стр. 286>
<стр. 287>
Чарующее впечатление производит такой оборот в заключительной партии финала сонаты fis-moll
Шумана; выразительность аккорда DD хорошо выявлена его гармонической фигурацией в мелодии, и, когда
начинается точное повторение мотива, слушатель готов снова воспринять ту же гармонию, но подвергается
пленительному «слуховому обману», вносящему нечто лирическое и мягкое. В жанровых условиях
<стр. 287>
танца — экосеза — применил такой же оборот Шуберт (ор. 18 №7) 1:
Если аккорд DDVII 65 ( 3) разрешился не в Т, а в трезвучие D, то сдвиг оказывается еще сильнее из-
Такой вид переключения мы находим в финале 30-й сонаты Бетховена (4-я и 5-я вариация, такты 7—
8):
1
Переосмысление может быть и обратным: D 7 превращается в DD тональности, лежащей
полутоном ниже основной. Таков знаменитый подход к. побочной партии в «Ромео и
Джульетте» Чайковского, где вместо ожидаемого и нормативного параллельного мажора D-dur
появляется Des-dur. Обычный предъикт на D 7 становится менее обычным, а подготовление
побочной партии — менее прямым. Но та непосредственность тональной подготовки, которой
«не хватает» предъикту, чудесным образом возмещена самой звучностью — аккорд трех валторн
на грани среднего и низкого регистров в тесном расположении, долго длящийся и повторяемый,
создает звучание бархатистое, мягкое и густое, естественнее ассоциирующееся с обликом
тональности Des-dur, чем D-dur; тональная подготовка ведется фоническими средствами. Случай
этот очень показателен в смысле взаимодействия элементов и их «взаимозаменяемости».
Можно ли в данном случае говорить о функционально-усиленном толковании аккорда?
Можно, так как и здесь происходит сильное переключение тяготений ожидаемых на
действительные. Но главный эффект в «Ромео» заключен все же не в динамике, а в
эмоционально-колористической области.
<стр. 288>
Гармонически усиленное повторение происходило в пределах о д н о й тональности. Теперь
покажем образец наращивания гармонической динамики, связанный с модуляцией. Как известно, при
модуляции происходит изменение функции аккорда. То же можно сказать о промежуточной тональности с ее
различным значением для исходной и конечной тональностей. При этом возможна не только смена одной
функции на другую (скажем, S на D), но и изменение оттенка, а с ним — степени напряженности внутри
одной функции. Судить об этом можно двояко: во-первых, оценивая роль промежуточной тональности с точки
зрения обеих тональностей крайних и, во-вторых, оценивая весь модуляционный процесс с точки зрения его
результата, т. е. конечной тональности. Рассматривая с таких позиций значительные модуляции, особенно
сонатные модуляции от главной партии к побочной, мы увидим, что среди них немалое место занимает
определенный динамически восходящий тип: м о д у л я ц и я с у с и л е н и е м ф у н к ц и и . Это
усиление обычно делается в области субдоминанты. С одной стороны, преимущество S заключается в
большем богатстве оттенков, градаций, доступных этой функции, по сравнению с D; с другой стороны, если
сонатная связующая партия дает субдоминантовое нарастание, то в конце ее естественно вводится
д о м и н а н т о в ы й предъикт к побочной партии, как последняя и самая сильная ступень нарастания.
Каковы же конкретные способы модуляции с усилением функций?
В музыке венских классиков модуляция из мажора в тональность D сплошь да рядом делается через
тональность минорной параллели. Чем объяснить пристрастие к такому пути достижения побочной партии?
Отчасти тем, что введение минора между двумя мажорами — Т и D — освежает мажорную выразительность
побочной партии. Но основная причина — функциональное нарастание, очевидное с обеих точек зрения.
Картина такова: при модуляции из C-dur в G-dur через a-moll этот последний является VI ступенью для C-dur
— слабой S и II ступенью для G-dur — сильной S. Общий модуляционный процесс с точки зрения G-dur как
ито-
<стр. 289>
говой тональности выглядит так: C-dur — SIV, a-moll — SII, т. e. логика сходна. Схематически:
1
В примере 290 за одноименным минором a-moll следует e-moll — обычный минорный
предъикт к мажорной теме.
2
Минорная S, другими словами, S гармонического мажора должна расцениваться по
сравнению с S натурального мажора как градация более напряженная. Об этом говорит, в
частности, полутоновость ее тяготений.
<стр. 292>
1
Аналогичным путем может быть сделана модуляция с усилением функции из мажора в
тональность III низкой ступени (см. 6-ю сонату Бетховена, I часть, переход от ложной репризы
D-dur к репризе истинной:. F-dur через g-moll — IV минорная → II).
<стр. 293>
В крупном плане так построено уже известное нам функциональное нарастание в интродукции
«Пиковой дамы». Особый интерес придает ему то, что промежуточная тональность e-moll мощно выделена
самостоятельной, врезающейся в память темой. Еще важнее принципиальное значение этого образца: он
указывает на связь между двумя типами восходящей тональной динамики — функциональным нарастанием
при модуляции и целеустремленным тональным развитием большого масштаба.
Другой вариант модуляции в параллельный мажор пристает к тональности VI ступени,
переосмысливаемой в IV ступень. Так поступил Чайковский в финале концерта
b-moll, введя мощное tutti в Ges-dur на пути к побочной теме Des-dur (предъикт здесь сделан известным нам
методом — на доминанте от параллели: общая схема с учетом предъикта: VI→IV→III мажорная→1).
Усиление функции возможно и при большем числе моду« шрующих звеньев, в частности — при
образовании столь ха-
<стр. 294>
рактерных для Бетховена диатонических терцовых цепей с возрастанием субдоминантовости. Они
применяются и в связующих партиях, и в эпизодах, и в разработках. В связующей партии 5-й сонаты после
главной тональности c-moll следует секвентная цепь As-dur — f-moll — Des-dur и доминантовый предъикт к
побочной партии Es-dur; образуется последовательное и значительное функциональное crescendo
VI→IV→II→VII (SS) →V→I 1. Легко убедиться, что каждая из субдоминант c-moll усиливает свое значение
в Es-dur. В спокойствии и тишине, скрывающими внутреннюю напряженность, проходит аналогичное
нарастание в разработке 31-й сонаты (f-moll — Des-dur — b-moll — As-dur). Наоборот, не только не сокрыто,
но всячески подчеркнуто героико-фанфарной мелодией и блестящей звучностью нарастание B-dur -g-moll —
Es-dur — доминантовый предъикт в связующей партии сонаты h-moll Листа2. То, что для Бетховена
связывалось в большой мере с внутренней углубленностью роста, не всегда искавшей выхода «вовне», то для
листовского романтически-необузданного пафоса прямо связывается с самим характером звучания 3.
Во всех последних образцах каждое следующее звено модуляции все более контрастирует итоговой
тонике и как бы отдаляется от тоники, в которую тяготеет. Еще один «лишний» шаг — и тональность станет
неродственной, как Des-dur в 5-й сонате. Можно поэтому представить себе дальнейшее развитие этого
принципа: движение во все более отдаленные от цели тональности — с крутым переломом, быстро
приводящим к тонике. Таково тональное развитие в I части 6-й симфонии Чайковского, ведущее к побочной
партии. В отличие от предыдущих наших примеров здесь развертывается длинный в о с х о д я щ и й
терцово-диатонический ряд h—D— fis—А—eis—E—gis—H—dis, все дальше и дальше уводящий от искомой
тональности D-dur, и в точке очень большого
1
В этом субдоминантовом нарастании Бетховен не останавливается, как в других случаях,
на II ступени, но делает еще один шаг и достигает двойной субдоминанты — Des-dur. Это можно
связать с минорным (как это обычно) оттенком в начале последующего предъикта, который
может быть услышан как es-moll.
2
Его формула (с учетом главной тональности h-moll):
3
Широчайшие возможности диатонического терцового ряда (он замыкается лишь на 25-м
звене!) осознал поздний Бетховен; в сугубо импровизационном вступлении к финальной фуге
29-й сонаты он нанизывает 18 звеньев, а в начальном разделе разработки из скерцо 9-й
симфонии — 19 звеньев. Но здесь уже не приходится говорить о модуляции с усилением
функции — теперь Бетховен трактует длительную незамкнутость терцового ряда как поле для
свободно-неустойчивых блужданий, исканий.
<стр. 295>
удаления — dis-moll, которая отмечена кульминацией, прорывом мотива главной партии, происходит резкий
перелом: до сих пор движение неуклонно шло в сторону диезов, а теперь двумя краткими, но остро
очерченными малотерцовыми сдвигами dis — fis — а быстро ринулось в обратную сторону, придя к минорной
D от тональности побочной партии, перерастая в предъиктовую часть 1. Конечно, такой путь модуляции
сложнее, чем простое функциональное нарастание, он отвечает грандиозному симфоническому размаху всего
произведения. Но самый принцип связного и постепенного роста динамики при модуляции роднит эти
различные процессы.
Черты конфликтности
Явления ладогармонической динамик» приобретают наибольшую остроту тогда, когда носят
характер конфликтности, когда выражены разного рода столкновениями. На них мы в заключение и
остановимся. Рассмотрим два случая — в первом из них элемент столкновения вылился в логически
откристаллизованную, внутренне законченную форму.
Допустим, что сопоставляются две более или менее отдаленные тональности. Перейти от одной из
них к другой можно через третью тональность, близкую обеим (или через ряд тональностей, если
неродственность велика). Образуется то, что мы называем «модуляционным планом»; черты взаимной
противоречивости между начальной и конечной тональностью при этом сглаживаются.
Но возможен и иной путь — путь прямого, без «посредником» сопоставления неродственных
тональностей. В противоположность «модуляционному плану» черты взаимной противоречивости при этом
не смягчаются, а обнажаются. Если в обычном кадансе происходит столкновение простых функции, то здесь
имеет место столкновение функций высшего порядка, т. е. тональностей.
Каковы же последствия этого столкновения? Они не всегда сказываются очевидно или немедленно.
Так, столкновение далеких тональностей в разработке может лишь постепенно подводить к репризе:
насыщение той или другой части произведения тональностями, чуждыми главной и друг другу, влияет
нередко на общее впечатление напряженности, резкости, сумрачности и может довольно непосредственно
ассоциироваться с образной стороной музыки.
1
Отголоском этой большой диатонической цепи является терцовый восходящий ход в
первом проведении главной темы финала h—D—fis—A—cis; доходит лишь до пятого звена, и эта
краткость отвечает гораздо меньшему размаху нарастаний в финале.
<стр. 296>
Последствия столкновения могут, однако, появиться и безотлагательно — в виде тональности-
вывода, в лоне которой неродственные тональности находят свое простое функциональное место:
тональность, которая при постепенном модулировании была бы посредником, здесь становится итогом.
Такая тональность является объединяющей для двух или нескольких предыдущих, тоники которых
оказываются функциями данной тональности. Понятие объединяющей тональности было введено С. И.
Танеевым. Оно трактовалось им широко: объединяющая тональность не только могла появиться после
взаимно неродственных тональностей, но и могла занимать любое положение в данной части произведения—
могла предшествовать им, находиться между ними. Так, в разработке 5-й сонаты Бетховена тональный план
таков: C-dur, f-moll, b-moll, Des-dur, b-moll, f-moll, c-moll; объединяющая тональность f-moll дана дважды
вскоре после начала и незадолго до конца разработки (это связано с симметрией тонального плана).
Более того — объединяющей тональностью Танеев считал ту, которая родственна всем другим —
даже в том случае, если она реально не появляется. Тот же упомянутый случай, в котором объединяющая
тональность как бы разрешает конфликт предшествующих ей, был подробно исследован Б. Л. Яворским и
назван им «ладотональное сопоставление с результатом»1. Оно существует в музыке, по крайней мере, с XVIII
века. Наиболее обычный и простой его вид основан на сопоставлении двух мажорных (реже минорных)
тональностей в отношении большой (секунды. Не находясь в ближайшем родстве, они вызывают после себя
третью тональность, родственную им обеим, — по типу F-dur — G-dur — C-dur. Можно сказать, что это —
своего рода каданс, где противоречие S и D возведено до тонального столкновения. Вместе с тем здесь
возникает законченная масштабно-тематическая структура суммирования со всеми ее характерными
признаками: тематический материал сопоставляемых тональностей обычно сходен и, благодаря модуляции,
секвентен, «результат» же по длительности большей частью равен сопоставлению, уравновешивает его
1
Яворский относил принцип «сопоставления с результатом» не только к тональным, но и
тематическим, масштабным, ритмическим соотношениям. В то же время он несколько
схематизировал ладотональное сопоставление, слишком жестко регламентировав «результат»,
преувеличив обусловленность «результата» гармоническим и метроритмическим содержанием
«сопоставления». Тем не менее самый принцип сохраняет и теоретический интерес и
практическое значение.
<стр. 297>
тер активного нарастания, тем более, чем третье звено, т. е. «результат», вступает в этом случае скачком на
кварту вверх после второго (Т после D) и содержит яркую кульминацию — блестящую, или страстную, или
драматическую. Нагнетание может быть и лаконичным по масштабу, но бурным (как в примере 613), и более
широким (как в примере 293), а еще более — в Des-dur'ной теме скерцо Шопена b-moll; оно может достигнуть
и симфонического размаха (см. предъикт к репризе в I части 3-й симфонии Римского-Корсакова, 34 такта до
репризы)1. С особенной силой проявляются нагнетательные черты, если они становятся «сквозными» для
произведения; так поступил Глинка в «Песне Маргариты», где данная структура проведена через все три части
и ассоциируется со все возрастающей взволнованностью музыки:
1
Укажем на еще более крупные сопоставления типа S—D—Т. Одно из них, частично
упоминавшееся (стр. 275, сноска), встречается в финале 6-й симфонии Чайковского и самым
рельефным образом вырисовывается благодаря трем органным пунктам — на E (кульминация),
на Fis (последнее, сильнейшее проведение главной темы) и на H (кода). Другое сопоставление —
в репризе и коде увертюры к «Царской невесте»: главная и побочная партии даны вопреки
традиции реприз во взаимно-конфликтных тональностях g-moll и A-dur, чем как нельзя более
подчеркнут возросший драматизм и антагонистичность мира вражды, зла и мира чистоты, добра;
разрешающая тональность D-dur дана лишь в коде.
Подобного рода сопоставления больших масштабов играют двоякую роль: способствуя
мощному развертыванию динамики, они в то же время способствуют целостности музыкального
произведения.
<стр. 298>
<стр. 299>
Если движение идет от D к S и секвенция оказывается нисходящей, то характер развития чаще
сдержан, умерен по динамике (см. финал 27-й сонаты Бетховена, такты 9—24, вальс Шопена ор. 70 № 3, такты
17—32); однако большая динамика тонального развития и здесь способна брать верх над мелодическим
нисхождением (Польский из «Ивана Сусанина», такты 13—23).
Не столь часто применяются другие типы сопоставления с результатом. Используются иные
секундовые соотношения— между II и III ступенями (типа e-moll —
d-moll — C-dur, см. пример 295), между V и VI ступенями (типа G-dur — As-dur — C-dur либо F-dur —E-dur
— a-moll) или между VI и VII ступенями минора (типа G-dur — F-dur — a-moll).
Встречаются и отношения не секундовые (пример 296), я Шопен дополняет обычный тип V—IV—I
третьей тональностью сопоставления, более свежей — VI ступенью («Пролог» Фантазии f-moll, такты 21—
28) или III мажорной (мазурка ор. 63 № 1, такты 17—32):
<стр. 300>
<стр. 301>
S—D—Т) отсутствует начальная тоника каданса, а это как раз создает почву для других аналогий: здесь ярко
постепенное становление основной тональности заставляет вспомнить «лад в развитии» или «тональность как
процесс». Все это означает, что закономерность ладотонального сопоставления с результатом представляет
1
Может возникнуть вопрос по отношению к этому и шумановскому примерам: не
противоречит ли динамическому действию, о котором мы говорили, то обстоятельство, что
отклонение в C-dur возвращается в общей репризе увертюры, а тритон g—cis — в обрамляющем
пьесу заключении? Здесь нет противоречия. Во-первых, указанные элементы, выполнив свою
роль виновников или по крайней мере «пособников» модуляции, могут после этого обрести свое
место в лоне основной тональности. Во-вторых, они, будучи даны перед концом, приобретают
новое значение «предконечных нарушений», очень обычных в кодах и заключениях.
<стр. 305>
Случаям концентрированного «локализованного» действия противостоят такие, где действие носит
сквозной характер, где динамический элемент проходит через все развитие (в. пределах данной темы или
части). Об этом можно говорить по поводу половецкого танца, ибо характерный для фригийского лада звук es
проходит многократно, появляется почти в каждом такте. Но два других примера покажут нам сквозное
действие полнее. Так, в 9-й сонате Бетховена сперва имеются незначительные признаки, которые при других
условиях никак нельзя было бы счесть предвестниками новой тональности H-dur. Метроритмически и
мелодически выделяется h — звук будущей тоники (см. такты 5—6 и далее), гармонические обороты
останавливаются на аккордах D, мелькает будущий вводный тон ais, затем (такт 9 сонаты) дважды проходит
<стр. 307>
<стр. 308>
Таковы некоторые явления динамического развития в гармонии. Они говорят о том, как велика роль
гармонии для создания устремленности, роста напряжения и конфликтности в музыке.
Задания
ГЛАВА V
О выразительной и формообразующей роли динамики,
тембра, фактуры
§ 1. Предварительные замечания
1
Впрочем, высотные и временные соотношения обладают также и сферой сравнительно
малой организованности и лишь общей дифференцированности — сферой, подобной, например,
громкостной динамике: это регистры и темпы.
2
Особый эффект частых и внезапных смен динамики (например,sforzando или piano subito)
тесно связан как раз с нарушением общей нормы. Эта норма необходимо предполагает как
элементы, дифференцирующие звуки, так и элементы, связывающие их в цельные группы, единства.
К числу наиболее элементарных факторов, объединяющих мелодию (или по крайней мере ее
каждую фразу), относится единый тембр и непрерывность (т. е. постепенность, а не
внезапность) возможных изменений динамики. Систематическое нарушение этой нормы ведет к
распаду мелодии, осуществившемуся в так называемой пуантилистской («точечной») музыке, где
каждый звук последовательности должен восприниматься как самостоятельная «цельность».
<стр. 312>
§ 2. Динамика
1 Таковы, например, первые части некоторых симфоний Шостаковича(5-й, 7-й, 8-й, 10-й).
См. об этом: В л . П р о т о п о п о в . Об одном важном принципе музыкальной формы в
произведениях Д. Шостаковича. (Сообщения Института истории искусств АН СССР, выпуск 9,
«Музыка», М.,1956).
2 Существенно, в частности, завершается ли пьеса громкостным спадом после
кульминации или же, наоборот, энергичным forte (или fortissimo), как это нередко бывает у
Скрябина (см., например, этюд ор. 8 № 12).В последнем случае создается ощущение, что
«энергия» пьесы не исчерпана и как бы требует продолжения за ее пределами.
<стр. 318>
столетии, в которой диапазон динамических средств постепенно расширялся.
Расширение это, в свою очередь, связано с развитием и усовершенствованием
музыкальных инструментов, с увеличением их количества в оркестре, с массовыми
хорами и духовыми оркестрами, звучащими на открытом воздухе, наконец, с общим
усилением в музыке XVIII, XIX и XX веков выразительной и формообразующей роли
самого х а р а к т е р а з в у ч а н и я , что, в свою очередь, обусловлено большей
конкретностью музыкального мышления.
Роль громкостной динамики как относительно самостоятельного фактора в
творчестве Баха сравнительно невелика. Его рукописи не богаты указаниями на
динамические оттенки, а такими дифференцированными указаниями, как mf или тр, он
вовсе не пользовался. Связь мелодического нарастания с crescendo (и наоборот) как бы
подразумевалась сама собой.
У венских классиков, особенно у Бетховена, роль громкостной динамики резко
возросла. В частности, на самый тематизм венских классиков оказали влияние
введенные в широкое употребление еще композиторами маннгеймской школы
контрастные динамические противопоставления мотивов на малом протяжении (внутри
тем). Это было в свое время новым и сильным средством музыкальной
выразительности.
У Бетховена, помимо больших постепенных нарастаний и обычных контрастных
динамических сопоставлений, особое значение приобрел прием, при котором не crescendo,
а, наоборот, diminuendo приводит к fortissimo — внезапному «взрыву», подготовленному,
однако, предыдущим развитием. В этом развитии нарастание напряжения достигалось
иными, более «внутренними» (например, ладовыми) средствами, не находило внешнего
выражения, что создавало особое противоречие, разрешение которого и дает взрыв
громкостной динамики, поддерживаемый иногда средствами фактуры (см. такты 14—16
«Аппассионаты») 1.
Вообще большое значение приобрел в музыке классиков принцип
р е з е р в и р о в а н и я г р о м к о с т и : нарастание осуществляется в большей своей части
путем развития фактуры, но без усиления звучности, которое приберегается для
кульминации. Сознательно применял этот принцип Глинка.
Еще более возросло значение динамики (как и тембра) в музыке XIX и XX
веков. Например, громкостная динамика стала играть значительную роль в разного рода
коренных преобразованиях (трансформациях) одной и той же темы
1
Встречается и обратный случай — crescendo, приводящее к внезапному piano (31-я
соната Бетховена, I часть, такты 17—20).
<стр. 319>
внутри произведения, равно как и во всевозможных изобразительных эффектах,
количество и разнообразие которых весьма увеличилось1. Нельзя в то же время не
указать на з л о у п о т р е б л е н и е динамическими эффектами в модернистской музыке,
на выдвижение таких эффектов (вместе с темброво-шумовыми) на первый план в ущерб
мелодии и другим более богатым, тонким и глубоким средствам музыкальной
выразительности.
Реалистическая же музыка нашего времени, широко пользуясь громкостной
динамикой, как одним из наиболее эмоционально действующих и доступных средств,
должна, однако, решительно противиться ее гипертрофии.
§ 3. Тембр
Как вытекает из сказанного в § 1, тембры, в отличие от динамических оттенков,
не могут быть расположены в одну линию по какому-нибудь одному количественному
признаку. Характер различных музыкальных тембров определяется при помощи
о п и с а н и й , в которых значительную роль играет у п о д о б л е н и е всевозможным
звучаниям, а также и незвуковым явлениям внешнего мира (например, тембр свистящий,
звенящий, гнусавый и т. д., но также и светлый, матовый, теплый, холодный, сочный,
сухой, густой и т. п.). И только по разнообразным качествам, связанным с такого рода
уподоблениями, тембры допускают также и количественные сравнения (тембр б о л е е
светлый, б о л е е резкий и т. д.), однако, как упомянуто, отнюдь не точные измерения.
Уже из самой роли уподоблений в описательных характеристиках тембров видны
огромные и з о б р а з и т е л ь н ы е в о з м о ж н о с т и этого элемента музыки. И
действительно, разного рода звукоподражания в музыке обычно осуществляются при
весьма активном участии тембра (например, в Пасторальной симфонии Бетховена пение
соловья изображено звуками флейты, перепела — звуками гобоя, а кукование кукушки
— звуками кларнета, в «Золотом петушке» Римского-Корсакова голос петушка
изображает труба с сурдиной). Однако, будучи близким к жизненным звуковым
прообразам музыки, тембр, подобно динамике, не принадлежит — как мы уже знаем — к
числу тех элементов, которые в п е р -
1
Правда, надо заметить, что в трансформациях тем динамика, как правило, действует
совместно с другими элементами, особенно фактурой. В этом лишний раз проявляется то, что
роль динамики в музыке хоть и очень велика, но не очень самостоятельна. Отметим, что
случаи, когда тема, звучавшая в начале сочинения piano, идет в репризе forte и при этом нет
никаких других изменений, довольно редки и художественно не всегда убедительны (см.
репризу ноктюрна Шопена ля-бемоль мажор).
<стр. 320>
<стр. 321>
выразительности и внутренней организации музыки — ладотональность, мелодию,
гармонию, полифонию. Подобное вытеснение имеет место во многих произведениях
современного западного «авангардистского» искусства и означает распад, разложение
музыки.
В музыке, где индивидуализированный т е м а т и з м остается основой
образности1, значение тембра для общей «драматургии» произведения проявляется
преимущественно в двух аспектах. Один из них заключается в прочном закреплении за
определенным тематическим материалом некоторой тембровой характеристики как
неотъемлемой черты образа. Например, главная тема скерцо из 4-й симфонии Чайковского
звучит у струнных pizzicato. Композитор писал, что с самого начала мыслил себе эту
тему именно в таком тембре и что другой тембр исказил бы ее сущность. Естественно,
что в подобных случаях контраст различных тем может быть весьма усилен контрастом
тембров. Так и обстоит дело в этом скерцо: первая тема среднего эпизода проходит у
кларнета, вторая (маршевая) — у медных духовых.
Дальнейшим развитием этого принципа является закрепление тембровой
характеристики не обязательно за одной определенной темой, но за некоторым типом
образа, т. е. за различным тематическим материалом, более или менее сходным
(родственным) по своей образной функции в данном произведении. Подобный тембр,
закрепленный за некоторым образным характером, называется л е й т т е м б р о м — по
аналогии с лейтмотивом в опере. Основная область применения лейттембровых
характеристик — это тоже опера (вспомним, например, роль тембра фагота и кларнета в
низком регистре для характеристики графини из «Пиковой дамы» Чайковского или роль
флейты в характеристике Снегурочки в одноименной опере Римского-Корсакова).
Однако и в симфонических произведениях встречается — в более обобщенной форме —
прочная связь тембра с определенной образной сферой. Общеизвестно, например, что в I
части 6-й симфонии Чайковского звучание медных инструментов ассоциируется с
образами рока, струнных — с миром человеческих чувств. В кульминационном эпизоде
симфонии столкновение основных образных сфер реализовано, как известно, средствами
«диалогической фактуры»; мотивам струнных отвечают мотивы медных, причем вне
тембра медных и соответствующего более низкого регистра (т. е. по одной лишь
ритмоинтонационной структуре) эти мотивы едва ли могли бы восприниматься как
воплощение именно рокового начала.
Другой аспект тембровой драматургии связан с разви-
1
Подробнее о теме и тематизме см. главу VIII, § 1.
<стр. 322>
тием образа посредством изменения тембрового облика одной и той же темы при ее
различных появлениях. Правда, в подобных случаях изменения часто не
ограничиваются одной лишь тембровой стороной: могут изменяться, например, также
регистр, громкостная динамика, фактура, сопровождающие голоса. Однако тембру
принадлежит в подобных случаях очень большая роль, его изменения в высшей степени
способствуют раскрытию различных сторон образа, повышению его экспрессии. В
главе I уже был назван пример (начало II части «Шехеразады» Римского-Корсакова),
где изменение жанрового облика темы при ее повторениях сопровождалось и
тембровыми сменами. Хорошо известно также, что, например, Чайковский часто давал
первоначальное изложение лирической мелодии в сравнительно более холодном тембре
деревянных духовых, а позднейшее проведение — в теплом и трепетном звучании
струнных (например, тема «рассказа Франчески» в симфонической фантазии «Франческа
да Римини» первоначально звучит у кларнета, а затем у скрипок). Этим приемом
нередко пользуется и Шостакович. Так, лирическая тема Largo ив 5-й симфонии,
появляющаяся позднее всех других тем (цифра 84), поручена солирующему гобою, а
в репризе звучит fortissimo y виолончелей цифра 90 ). Лирическая мелодия флейты из
I I I части 7-й симфонии передана в репризе альтам. В обоих названных примерах вместе
с тембром существенно меняется и регистр, что у Шостаковича встречается часто.
Более сложную картину представляют случаи, когда тембровое развитие
осуществляется не при двукратном, а при многократном проведении темы или
тематического комплекса. Так, в Andante из 5-й симфонии Чайковского две темы (А и В)
поручены при первых проведениях валторне и гобою с имитацией у валторны. Второе
проведение темы А звучит у виолончелей, а темы В — у скрипок и альтов, причем
нарастание приводит сначала к полу-tutti, а затем и к полному tutti. После имитационно-
полифонического среднего эпизода— в репризе — уже нет возврата к самой ранней стадии
развития: тема А сразу появляется у струнных, но сначала у одних лишь первых скрипок (с
«обвивающим» контрапунктом гобоя). Следующее же проведение темы А — и это
чрезвычайно характерно — поручено не струнным, а всем деревянным духовым с
поддержкой полу-tutti: таким образом,, сила звучания нарастает, в то же время, с одной
стороны, освежается тембр, с другой же стороны, струнные экономятся для
кульминационного проведения. В этом кульминационном проведении (тема В), постепенно
усиливаемом, струнные получают все большую поддержку, а в главной кульми-
<стр. 323>
нации (т. e. на вершине развития внутри самой темы) густота звучания мелодии и
компактность всей фактуры достигают максимума. После этого в тихой коде —
возвращается тема B в ее первоначальном (менее развернутом) мелодическом варианте.
Однако звучит эта тема не у гобоя, а у первых скрипок и альтов (имитация у вторых
скрипок и виолончелей). Наконец, следует отметить, что трубы и тромбоны ни разу
не интонируют мелодию темы А или В: им поручена особая функция — двукратное
вторжение в Andante «темы рока»1.
В других случаях тембровые преобразования темы связаны не с единой линией
нарастания экспрессии, а только с раскрытием разных сторон ее выразительности. Так,
например, полны глубокого смысла тембровые преобразования первой (хоральной) темы
Adagio 7-й симфонии Шостаковича. Первоначально хорал дается в холодном тембре
деревянных духовых и арфы, превосходно имитирующих звучание органа. Затем он
проходит у медных духовых, приобретая героический характер, а в конце части
появляется в трепетном тембре струнных.
В некоторых случаях переинструментовке подвергается не цельная тема, а
повторяющийся несколько раз подряд немногозвучный мотив. В следующем примере из
«Испанской рапсодии» Равеля последовательная передача того же мотива от
английского рожка к флейте (в ее низком регистре) и затем кларнету воплощает
постепенное потемнение, потускнение колорита мотива:
<стр. 324>
посредственно воспринимаются слушателем при переходе к каждой следующей
вариации. Таким образом, различная роль тембра и динамики в «сквозном действии»
произведения тесно связана здесь с самой природой этих элементов: единая линия
к о л и ч е с т в е н н о г о изменения (динамика) и большое разнообразие к а ч е с т в
(тембр).
Как видно из сказанного ранее, одним из обычных случаев
переинструментовки темы является тембровое обновление р е п р и з ы . Оно имеет не
только образное, но и конструктивное значение, ибо изменившаяся звучность, данная на
значительном протяжении и сочетающаяся с возвратом прежней темы, ясно указывает
слушателю на новую и важную часть сочинения. При этом, как уже упомянуто,
тембровые изменения обычно сочетаются с изменением и других средств. Иногда,
например, тембровой переработке репризы сопутствует ее транспозиция. Так, в
«Камаринской» Глинки В-dur'ная часть репризы звучит совершенно по-иному, в
частности, остинатная мелодия, исполнявшаяся в экспозиции только скрипками, теперь
передана кларнету. Еще более полная переинструментовка репризы, сочетающаяся с
транспозицией, осуществлена в II I (В-dur'ной) части «Испанского каприччио» Римского-
Корсакова, где все основное сделано — по сравнению с первой (А-dur'ной) Альборадой —
обратным способом (сравнить в особенности чередование tutti и соло). В обоих примерах
задача переинструментовки заключалась в повышении красочности, достижении
блестящего колорита. У Чайковского же, как мы видели, переинструментовка реприз
(без их транспозиции, но с изменениями фактуры) обычно преследует цели
прогрессирующего эмоционального насыщения музыки 1.
Интересный пример переинструментовки репризы без собственно фактурных изменений
находим в скерцо 5-й симфонии Шостаковича (фактура остается все время очень
прозрачной). Начальная басовая тема, исполняемая низкими струнными, передана в
репризе фаготу и контрафаготу, а тема деревянных духовых (цифра 49 ) — первым
скрипкам ( pizzicato). При этом в обоих случаях указание fortissimo заменено piano.
Далее, с цифры 69 реприза инструментована как первая часть (цифра 53 ), но зато
изменена тональность
1
К названным примерам из Чайковского можно добавить 1-ю симфонию. Мелодия
главной партии в экспозиции I части проходит у флейты и фагота, а в репризе — у высоких
струнных. Главная тема Adagio переинструментовывается (в связи с формой рондо) не один, а
два раза: сначала мелодия звучит у гобоя (в ансамбле с флейтой и фаготом), в первой репризе
— у виолончелей, во второй — у валторн {ff marcato).
<стр. 325>
(cis вместо с ) . Как видим, в отличие от упомянутых примеров из Глинки и Римского-
Корсакова, транспозиция здесь не совмещается с переинструментовкой, а, наоборот,
находится с ней в дополняющем соответствии: тональное обновление вступает там, где
прекращается тембровое. Однако в следующем эпизоде у после цифры 70 ) к
транспозиции все же присоединяется и тембровое изменение, хотя и не резкое: трубы
вместо валторн, туба вместо фаготов и литавр. Наконец, с цифры 71 реприза
становится точной, совпадает и по тембру и по тональности с соответствующим
моментом I части (цифра 55 ), что усиливает черты замыкающей репризности как
таковой. На этом примере видно, с какой гибкостью и вместе с тем экономией
применяет композитор средства переинструментовки репризы.
Не только в симфонических, но и в камерных произведениях передача темы
(мелодии) другому инструменту (тембру) способна раскрыть существенно новые ее
стороны, обогатить ее экспрессию. Чайковский писал, что ему не нравятся ансамбли
струнных с фортепиано, ибо, с одной стороны, звучание струнных подавляется мощью
фортепиано, с другой же стороны, короткий и фиксированный звук фортепиано кажется
слишком сухим по сравнению с теплым, певучим и вибрирующим тоном струнных. Однако
вопреки этим своим словам композитор создал знаменитое трио, в котором великолепно
сумел использовать не только очевидные возможности усиления выразительности темы
при ее передаче от фортепиано к более певучим инструментам, но и скрытые
возможности, связанные с обратной последовательностью.
Вспомним начало трио. Скорбно-элегическая мелодия звучит у струнных.
Начальное зерно повторяется квартой выше в субдоминантовой тональности — типичный
прием русской романсной мелодики, усиливающий напряжение. Острота минора
повышается также и благодаря тому, что в сопровождении впервые появляется
гармонический вводный тон в субдоминантовой тональности. Затем эмоция скорби еще
более обостряется: мотив с вводным тоном (и увеличенной секундой) дважды звучит уже в
м е л о д и и (скрипка)1. Очевидно, что дальнейшее развитие в том же направлении могло
бы привести к некоторой «надрывности». Этой опасности
1
Этому мотиву отвечает нисходящее движение по нижнему тетрахорду минорного лада у
виолончели. Таким образом, дважды проводится вся гамма гармонического ля минора,
разделенная между скрипкой. (а—gis—f—e) и виолончелью (d—с—h—а), причем это простейшее
разделение создает здесь ту диалогичность, которая в огромной степени усиливает
выразительность «простой гаммы».
<стр. 326>
композитор избегает, вовремя переводя чувство скорби в более возвышенный план:
дается отклонение в параллельный мажор, включающее движение мелодии по
трезвучию, и лишь затем эта новая фраза повторяется в главной минорной тональности.
И когда после завершения всей темы она вновь целиком проводится в высоком и
среднем регистрах фортепиано, ясно ощущается, что тембр фортепиано после теплого и
трепетного тембра струнных несет здесь в более крупном масштабе ту же функцию
возвышения, обобщения и очищения скорбно-элегической эмоции, какую внутри темы
выполняло отклонение в параллельный мажор. Этот классический пример показывает,
как при изложении п е в у ч е й темы «сухой и короткий» звук фортепиано может
создавать — после струнных — ощущение широты и вышины вместе с чувством
освобожденного дыхания и даже разрешения того напряжения, которое было связано
со «слишком человеческим» тембром струнных.
Возвращаясь к симфоническому оркестру, отметим, что огромное значение в
области тембрового развития имеет принцип сбережения т е м б р а , т. е. намеренный
отказ от использования какого-либо тембра (инструмента) с целью сделать
последующее его введение (в соответствующий момент, нередко кульминационный)
свежим и впечатляющим. Необходимое сбережение разного рода средств,
всевозможных ресурсов — один из общих принципов искусства (и даже
целесообразной деятельности человека вообще), но в области оркестровки он
проявляется в особенно чистой форме. Причина заключается в том, что в данном
случае сами первичные средства, ресурсы (т. е. инструменты и исполнители) не
создаются композитором, а, коль скоро им уже избран определенный состав
оркестра, предстают перед ним в качестве реальных физических объектов и даже
«живых лиц», находящихся в его распоряжении, готовых выполнить его предписания и
ждущих таковых. Поэтому соблазн всемерного использования инструментов очень велик,
тем более, что слабая их «загрузка» обычно истолковывается как недостаток сочинения. В
этих условиях неиспользование инструмента, наличие которого предусмотрено в
партитуре и который, казалось бы (в данной ситуации), легко мог бы быть использован,
часто представляет собой не проявление пассивности, а, наоборот, намеренный отказ и
сознательное самоограничение, требующие известной мудрости и решимости. В то же
время получаемый эффект оказывается — после того как долго сберегавшийся тембр
наконец зазвучал — достаточно сильным, а причина эффекта — вполне очевидной (для
анализирующего), ибо установить в подобных случаях, что именно «сберегалось», совсем
нетрудно. Сказанным и определяется осо-
<стр. 327>
бая о б н а ж е н н о с т ь проявлений эффекта сбережения Б области инструментовки 1.
Проявления принципа сбережения очень многообразны. Сюда относятся и
использование некоторых инструментов лишь в финале симфонии (тромбоны в 5-й
симфонии Бетховена) и другие случаи намеренного воздержания от применения тех или
иных тембровых средств на протяжении какой-либо значительной части сочинения:
например, в Largo из 5-й симфонии Шостаковича совсем не участвуют медные духовые,
что одновременно и соответствует образному строю этого Largo, и весьма усиливает
эффект появления медных в финале, тема которого звучит fortissimo y труб и
тромбонов; в экспозиции 9-й симфонии Шостаковича не участвуют валторны,
вступающие в момент начала разработки и вносящие свежую краску.
О приготовлении эффекта forte еще Глинка писал в «Заметках об
инструментовке», что оно «может иногда начаться очень рано, т. е. с самого начала
пьесы, и, разумеется, что тут столько же важно, как употребление инструментов, н е -
у п о т р е б л е н и е , о т с у т с т в и е , и с к л ю ч е н и е иных из них, которые в первый
раз зазвучат в приготовляемом forte или fortissimo»2. Эти слова могут быть в
значительной мере распространены и на приготовление других эффектов, например
вступления новой темы, возвращения старой и т. п. Часто применяемый в подобных
случаях прием состоит в том, что инструменты, непосредственно п о д г о т о в л я ю щ и е
какой-либо эффект, умолкают или отходят на второй план в момент о с у щ е с т в л е н и я
этого эффекта, достижения «цели». На первый же план выступают в этот момент другие
инструменты. Интересный пример разбирает Д. Житомирский в упомянутой выше статье.
В скерцо 6-й симфонии Чайков-
1
В сфере других музыкальных средств дело обстоит сложнее. Например, всевозможные
гармонии не лежат перед композитором в качестве готового «набора», и каждый из
существующих аккордов не «ждет»своего применения. Поэтому если, например, в кульминации
впервые звучит особо выразительная гармония, то прием «сбережения» не находит здесь столь
явного проявления, так как раньше не возникает представления, будто эта гармония
естественно могла бы уже звучать. Эффект «отказа» ради «сбережения» открыто выступает
лишь в особых случаях, например когда в более или менее точной репризе и з б е г н у т о
какое-либо выразительное средство, примененное в I части, с тем чтобы использовать его,
например, в коде или каденционном расширении. Так, в ноктюрне c-moll Шопена в момент
кульминации I части (такт 21) звучит неаполитанский секстаккорд. В репризе же гармонический
план I части сохранен (изменены темп и фактура), но кульминационный момент гармонизован
менее ярко (обычный квинтсекстаккорд II ступени). Сделано>то, очевидно, ради более свежего
звучания неаполитанской гармонии врасширении репризы (после прерванного каданса).
2
М. И. Г л и н к а . Литературное наследие, т. I. М.—Л., 1952, стр. 349.
<стр. 328>
ского маршевая побочная тема ни в одном из ее полных и основных проведений (даже в
кульминационном проведении в репризе!) не поручена медным духовым, хотя, казалось
бы, тембр медных вполне соответствует жанровому облику темы— грубовато-
торжественному «маршу в ликующем роде» (Чайковский). Причина заключается в том,
что медным духовым поручены п о д г о т о в и т е л ь н ы е стадии, т. е. «прорастания»
маршевой темы — появление и перекличка ее отдельных мотивов. В этих мотивах,
звучащих вне цельной темы (и до нее), особенно важно подчеркнуть их маршевую
окраску, дабы противопоставить ее шелестящему характеру предшествующей
скерцозной темы и подготовить слушателя к восприятию всего маршевого жанрового
комплекса. А когда подготовка закончена и цель достигнута, необходим качественный
скачок, свежий тембр. Поручить в этих условиях мелодию снова медным означало бы
притупить восприятие и создать навязчивую громкость. Из сказанного видно также,
сколь оригинально принятое Чайковским темброво-композиционное решение, как далеко
оно от «само собой разумеющейся» стандартности, банальности.
С ролью тембра в области широко понимаемой музыкальной драматургии
связаны его формообразовательные возможности в более тесном смысле — его
расчленяющее и объединяющее значение. Очевидно, что сохранение на протяжении
какого-либо отрывка одного и того же тембра служит фактором, способствующим и
о б ъ е д и н е н и ю этого отрывка в одно целое, и более резкому его противопоставлению
соседним частям, где господствуют другие тембры, т. е. более ясной
р а с ч л е н е н н о с т и . Вернемся еще раз к скерцо из 4-й симфонии Чайковского. Его I
часть написана в простой трехчастной форме с очень большой серединой. Но в середине
сохранен тембр pizzicato струнных, и это способствует более прочному объединению всей
трехчастной формы. Очевидно, что тембровое освежение и разнообразие (вообще
говоря, вполне естественные в середине трехчастной формы) в данном случае ослабили
бы как это единство, так и контрастное сопоставление главной темы и последующих
жанрово-характерных эпизодов 1.
1
Вообще тембровые соотношения способны в большой степени п р о я с н я т ь ф о р м у .
Например, в данном случае единый тембр I части скерцо, сохраняющийся и в репризе, усиливает
черты именно трехчастной формы: не возникает никаких намеков на рондообразность (т. е. на
чередование темы с различными эпизодами), которые могли бы появиться в случае нового
тембра в середине I части. Этим свойством тембра прояснять форму методически
целесообразно пользоваться уже на начальных этапах прохождения музыкальных форм. Так,
иногда учащихся затрудняет различие между репризной двухчастной формой и трехчастной, ибо
разница между повторением в репризе целого периода и повторением одного предложения
кажется им несущественной. При этом нередко уже самый факт репризности ассоциируется с
трехчастностью. Между тем, если уже при первом объяснении различия между названными
формами привлечь тембровую сторону музыки, оно усваивается несравненно лучше.
Рекомендуется, например, сравнить тему Largo из 1-го фортепианного концерта Бетховена в
экспозиции и в общей репризе. В обоих случаях за восьми-тактным периодом, исполняемым
солистом, следует шеститактная середина, проходящая у оркестра. Но в экспозиции Largo
после этого возвращается одно предложение начального периода (4 такта), и его продолжает
играть оркестр. В общей же репризе Largo после такой же середины звучит вновь весь
восьмитактный период, и его исполняет солист Совершенно очевидно, что тембровая сторона не
оставит здесь никаких сомнений в том, что в первом случае форма двухчастна (солист,
оркестр), а во втором — трехчастна (солист, оркестр, солист, после чего следует, однако,
дополнительное проведение середины и репризы).
<стр. 329>
Наконец, формообразующая роль тембра может проявляться в тембровом
с б л и ж е н и и различных тем в конце произведения (наподобие обычного их тонального
сближения в репризе сонатной формы), в п о д г о т о в к е тембра следующей темы
внутри предыдущей (наподобие мотивной и тональной подготовки побочной партии
сонатной формы) и т. д.
Разберем один простой пример, где ясно представлены различные выразительные
и формообразующие функции тембровых смен и преобразований. Речь идет о I
части 9-й симфонии Шостаковича. Тематически однородный начальный шестнадцатитакт
главной партии представляет масштабно-тематическую структуру дробления с
замыканием: 4 + 4 + + 2+2+3 1 . В подобных случаях «третья четверть формы» (здесь
третий четырехтакт) обычно дает, несмотря на отсутствие мотивного контраста,
некоторое обновление, изменение. Оно выражено прежде всего в самой структуре (факт
дробления— два сходных двутакта вместо цельного четырехтакта), но к этому часто
присоединяются и другие средства, например гармоническая неустойчивость. В
разбираемом примере момент дробления (2 + 2) выделен при помощи тембра: в первом,
втором и последнем построениях звучат только струнные, в третьем же четырехтакте (2
+ 2) мелодия поручена солирующей флейте:
1
Масштабно-тематическим структурам посвящена глава VII настоящего учебника.
<стр. 330>
1
Мотивной подготовки побочной партии в предшествующем ей развитии главной мы
сейчас не касаемся.
<стр. 331>
функций тембра и о важности для понимания музыкального целого тщательного
анализа тембровой стороны произведения.
§ 4. Фактура
1
Мы описали только что типичные фактурные функции, возможные при гомофонном
или смешанном складе. При чисто полифоническом складе фактура состоит из нескольких
мелодически равноправных (либо более или менее равноправных) голосов.
<стр. 333>
исключает и частых контрастных смен фактуры внутри небольшого построения.
Обычно, однако, это связано с каким-либо специфическим замыслом, например
скерцозным (см. начало скерцо 2-й симфонии Бетховена, пример 356).
Характеристика фактуры может даваться в самых различных планах: говорят
о фактуре сложной и простой, «плотной», «густой» и «прозрачной», о фактуре
оркестровой, хоровой, квартетной, фортепианной, о фактуре, типичной для тех или иных
жанров (фактура походного марша, типичная фактура вальса), хоральной фактуре, о
фактуре полифонической, гомофонной (мелодия и сопровождение), аккордовой,
«диалогической», наконец, о фактуре многоголосной, четырехголосной, трехголосной.
Часто вместо слова «фактура» применяется и какое-либо иное, например склад,
сложение, строение, изложение: многоголосный, гомофонный, полифонический,
аккордовый с к л а д , аккордовое, полифоническое с т р о е н и е , четырехголосное
с л о ж е н и е , прозрачное и з л о ж е н и е , оркестровое изложение, многоголосное и т. д.
Существенно при этом, что в подобных случаях под словами «склад», «строение»,
«сложение» имеется в виду характер сложения целого из о д н о в р е м е н н о звучащих
к о м п о н е н т о в , а не из с м е н я ю щ и х друг друга ч а с т е й .
Впрочем, одно обычно связано с другим. В этом смысле отношение между
формой и фактурой напоминает отношение между мелодической
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю тонов и их о д н о в р е м е н н ы м гармоническим
сочетанием. И подобно тому как мелодия и гармония находятся в тесной
взаимозависимости, так и между формой произведения и его фактурой имеется
определенная связь. Из этой связи исходит, например, общепринятое деление форм
на г о м о ф о н н ы е и п о л и ф о н и ч е с к и е . Правда, такое деление несколько
условно (в одном произведении могут сменяться разные типы фактуры, а кроме того,
существуют смешанные виды самой фактуры), но все же оно имеет свой смысл и
показывает тяготение определенных типов фактуры к известным типам развития и
формообразования (в конечном же счете, жанровая природа музыки в значительной
мере обусловливает и то, и другое).
В смысле степени изученности, отношение между формой в тесном смысле и
фактурой оказывается, однако, о б р а т н ы м отношению между мелодией и гармонией:
насколько последняя более изучена, чем первая, настолько фактура менее исследована,
нежели форма, а это — в силу связи явлений — тормозит также и дальнейшее изучение
самих музыкальных форм.
Разные виды фактуры тесно связаны с историческим раз-
<стр. 334>
витием отдельных элементов музыки — мелодии, гармонии,, метроритма, а также
музыкальных стилей и жанров в целом. Так, например, некоторые простые виды
гомофонной фактуры обусловлены не только очевидной задачей выделения и
гармонической поддержки главного мелодического голоса, но и задачей подчеркивания
регулярных смен гармонии и метроритмической пульсации. Таково прежде всего типичное
гомофонное сопровождение, при котором бас вступает на сильной доле такта и ее
подчеркивает, а комплекс других сопровождающих голосов мерно «отсчитывает»
остальные доли, реализуя саму метрическую пульсацию. Ясно, что подобная фактура,
допускающая разные варианты (например, если сильная доля подчеркнута звуком
мелодии, то в сопровождении может быть в это время пауза), могла возникнуть, лишь в
такой музыке, в которой активный метроритмический импульс и четкость смен гармонии
играют значительную роль.
Многие типы фактуры тесно связаны с определенными жанрами, с их основным
характером. Таковы, например, формы аккомпанемента в некоторых танцах. Эти
формы дают стимул движения, а в случае, если сопровождение содержит характерную
для данного танца ритмическую фигуру, даже подсказывают самый тип этого движения
(болеро, полонез, танго, хабанера). Мы уже знаем, сколь важно для анализа музыки
выяснение ее жанровой природы, жанровых средств и связей. Фактура же (в
частности, аккомпанемент — «фактура сопровождения») часто концентрирует в себе
наиболее стойкие и обобщающие черты жанра. В связи с этим аккомпанемент
представляет собой в некоторых простейших случаях как бы «фундамент»
музыкальной постройки, не слишком выделяющийся, но обусловливающий некоторые
общие черты здания, которым мелодия придает образную индивидуальность. Это,
однако, отнюдь не означает, что индивидуальные черты образа и творческая личность
композитора не проявляются в области фактуры. Правда, в случае применения какого-
либо стандартного типа фактуры (вальсового, хорального и т. п.) это проявление часто
сводится к минимуму. Но фактура может быть и очень нестандартной, весьма
индивидуализированной, непосредственно связанной с неповторимо своеобразным
характером данного произведения. Ее виды в огромной степени обусловлены
возможностями музыкальных инструментов (не случайно, например, простейший
аккомпанемент типа «бас-аккорд» называют «гитарным сопровождением») и
историческим развитием этих возможностей, что, в свою очередь, связано с историей
музыкального исполнительства. И поэтому новаторские творческие находки композиторов
часто выражаются именно в раскрытии новых типов и возможностей фактуры —
оркестровой, хоровой, фор-
<стр. 335>
тепианной, квартетной. Общеизвестно, например, что новаторство Шопена проявилось
также и в трактовке фортепиано. Так, в 6-й прелюдии мелодия проходит в партии левой
руки, а аккомпанемент располагается выше мелодии. Для начального построения
фортепианной пьесы это было новым и необычным (подробнее см. главу IX, стр. 704). Не
менее оригинальна фактура 1-й прелюдии (см. главу IX, стр. 690). В 8-й прелюдии мелодия
проходит в партии правой руки в среднем голосе, над которым звучит выразительная
мелодическая фигурация верхнего голоса; в нижних же голосах дана в ином ритме —
гармоническая фигурация. Оригинальность подобной дифференцированной фактуры, тесно
связанной здесь с взволнованным характером музыки, бросается в глаза. Но и в некоторых
других случаях, внешне очень простых и с первого взгляда не содержащих в области
фактуры ничего особенного, более внимательный анализ обнаруживает черты
существенного своеобразия. В 7-й прелюдии очевидно претворение черт мазурки, что
сказывается и в фактуре прелюдии: бас на сильной доле такта, другие сопровождающие
голоса на слабых. Однако бас дается на сильной доле не каждого такта, а раз в два такта —
через такт. Это значительно смягчает черты танцевальности, «отбивания метра». Кроме
того, в конце каждой фразы повторяемые звуки мелодии сливаются с сопровождающими
голосами в аккорды, сравнительно спокойно следующие друг за другом. Таким образом,
черты танцевальной фактуры сочетаются с чертами аккордового склада, типичного для
одного из видов старинного импровизационного прелюдирования и в конечном счете
восходящего к инструментальным претворениям хорала. Следовательно, уже в самой
фактуре, внешне столь простой и обыкновенной, а на самом деле очень тонко найденной,
отражается свойственное этой прелюдии сочетание подвижности, танцевальной легкости,
изящества со спокойствием и поэтической возвышенностью, связанными с элементом
размеренного аккордового склада.
Очень велика роль фактуры в создании разного рода изобразительных эффектов в
музыке, начиная с «Бури» из 6-й симфонии Бетховена. Римский-Корсаков в финале
«Шехеразады» (Allegro non troppo maestoso) рисует картину неистового морского
урагана. В фактуре сочетается значительное число (6—7) гармонических и мелодических
фигурации, не совпадающих друг с другом ни по мелодическому рисунку, ни по ритму,
ни по тембру; изобразительный эффект бурных фигурации усиливается колористически
острыми партиями ударных инструментов. В результате возникает картина бушующей
звуковой массы, где все движется, переливается и клокочет.
<стр. 336>
Наконец, чрезвычайно важно участие фактуры в создании разного рода
контрастов. Так, типичный для многих венско-классических сонатно-симфонических
главных партий контраст более решительного и более мягкого мотива воплощается также
и средствами фактуры — октавно-унисонной в первом мотиве, гармонической — во
втором. Вообще контрастное сопоставление унисонно-октавного и многоголосного
изложения встречается часто. Например, в простой трехчастной форме трио из скерцо 2-й
симфонии Бетховена вся шестнадцатитактная середина изложена октавно-унисонно,
контрастируя с гармонической фактурой крайних частей.
Нередко последний кадансовый мотив какого-либо построения излагается — в
отличие от иной фактуры всего построения — унисонно. Это выделяет каданс,
сосредоточивает на нем внимание воспринимающего, имеет, таким образом,
формообразующее значение. Помимо подчеркивания каданса, смена фактуры и сама по
себе (подобно всякой «перемене» в конце, подробнее см. главу VII) способствует
завершению музыкальной мысли. При этом иногда возникает впечатление, что
предшествующее многоголосное изложение как бы концентрируется до одноголосного,
«стягивается» в унисон. Использование этого приема в многоголосной русской народной
песне хорошо известно. Но он изредка встречается даже у Баха, у которого унисонные
окончания подчеркивают главные звуки лада (V—I ступени или IV—V—I):
1
См.: С. С. С к р е б к о в . Учебник полифонии, Введение. Музгиз, М, 1951.
<стр. 341>
а с другой же стороны, аккордово-гармоническому складу — опять-таки хоровым жанрам,
музыке, выражающей единство мыслей и чувств масс (как, например, гимн, торжественный
марш). Наоборот, ясная дифференциация двух планов, связанная с максимальным
выделением мелодии, свойственна, например, многим образцам лирической музыки, где
мелодия выступает как носительница эмоционального начала, а сопровождение либо
совсем удаляется в тень, образуя лишь фон, либо же, будучи мелодизировано, помогает
мелодии.
Гомофония, как известно, исторически моложе полифонии. Изобретение
гомофонии, тесно связанное с открытием гармонии в современном смысле и ее
выделением в самостоятельный элемент музыки, было явлением весьма прогрессивным и
в огромной степени способствовало дальнейшему развитию музыкального искусства.
Выделение главного голоса и подчинение ему других голосов дало возможность сделать
главный голос — мелодию — особенно рельефным, богатым, содержательным, а
поддерживающее мелодию сопровождение стало придавать каждому ее моменту полную
ладогармоническую ясность и определенность. Овладение же обертонной гармонией и
разделение музыкальной ткани на передний план и сопровождающий фон сравнимо по
своему значению с открытием перспективы в живописи. В дальнейшем гомофония и
развитие гармонического мышления способствовали созданию нового типа крупных
музыкальных форм — одновременно ярко контрастных и цельных, ясно расчлененных и
проникнутых единым и непрерывным диалектическим развитием. Однако это оказалось
возможным также и потому, что после возникновения гомофонии полифония отнюдь не
исчезла, а продолжала развиваться, достигла в творчестве Баха новой вершины, начала
вступать в разнообразные сочетания с гомофонией и сохраняет все свое значение по
настоящее время. Почти не встречается сколько-нибудь крупных сочинений, в которых на
всем протяжении произведения имел бы место гомофонный склад в его ч и с т о м виде,
т. е. в виде мелодии с гармоническим сопровождением, лишенным всякого
самостоятельного интереса. Подобное положение можно наблюдать, главным образом, в
небольших песнях, в прикладной музыке для танцев. Что же касается композиторов-
классиков, то они стремились даже в небольших гомофонных пьесах насыщать
мелодической выразительностью различные голоса, а по возможности и всю ткань
произведения.
В музыке выдающихся композиторов конца XIX и нашего века фактура
необыкновенно обогатилась и индивидуализировалась. Много творческих находок есть,
с одной стороны, в области фактуры простой, предельно прозрачной, напри-
<стр. 342>
мер двухголосной 1, с другой же стороны, в сфере фактуры многоголосной. Возникло, в
частности, явление, которое можно называть полифонией пластов фактуры, сложным
одновременным развитием ее различных, относительно самостоятельных слоев, каждый
из которых может содержать более чем один голос2. Подобного рода полифония, тесно
связанная, конечно, и с тембровой дифференциацией пластов, не исключает, однако,
деления ткани на разные п л а н ы — передний и задний, — в чем сказывается
преемственность, в частности, по отношению к гомофонии. Очень многие черты
современной гармонии и полифонии, в сущности, неотделимы от тех или иных свойств
фактуры. Так, удачные примеры политональности обычно связаны с разделением
одновременно звучащих тональностей между различными, ясно дифференцированными
друг от друга темброво-фактурными слоями. Из всего здесь сказанного видно, какого
большого внимания заслуживает изучение вопросов фактуры вообще и пристальный ее
анализ во многих конкретных образцах в частности.
Задания
1. Прочитать статью Д. Житомирского «Заметки об инструментовке Чайковского»
(сборник статей «Советская музыка», 1945, № 3).
2. Прочитать статью М. Бера «Оркестровка мелодических (солирующих) голосов в
произведениях Д. Д. Шостаковича» (сборник «Черты стиля Шостаковича», М., 1962).
3. Прочитать статью Л. Раппопорт «О некоторых особенностях оркестровки симфоний Д.
Шостаковича» (сборник «Черты стиля Шостаковича»).
4. Проанализировать I часть 6-й симфонии Чайковского с точки зрения темброво-
фактурного развития и динамического профиля, связывая эти стороны с драматургией
музыкального целого.
5. То же самое по отношению к I части 5-й симфонии Шостаковича.
6. Детально проследить отличия между инструментовкой I и III частей «Испанского
каприччио» Римского-Корсакова и сделать выводы о выразительном значении этих отличий.
7. Детально проанализировать темброво-фактурно-динамическое развитие в «Болеро»
Равеля.
1
Например, во 2-й фортепианной сонате Шостаковича, в его прелюдии-H-dur из ор. 87.
2
К этому роду явлений относятся описанные в работах С. Григорьева«обособленные
гармонические слои», или «утолщенные мелодии», в музыке Римского-Корсакова (см., например,
его книгу «О мелодике Римского-Корсакова»).
<стр. 343>
ГЛАВА VI
Вопросы расчлененности
<стр. 344>
восприятия и осмысливание воспринимаемых явлений 1 . Так, «последние известия» по радио читаются
обычно в виде последовательного «диалога» дикторов. Различие между женским и мужским голосом
подчеркивает расчленение, яснее отделяя одну мысль от другой. Герой Советского Союза летчик
Мазурук так говорил о важности членения трассы на этапы для облегчения труда пилота: «Всякое
однообразие утомительно. Хорошо лететь над местностью, имеющей разнообразный характер... Это...
делит весь длинный путь на какие-то легко выравниваемые этапы»2.
Расчленение в музыке глубоко связано с общими основами музыкальной формы. В
музыкальной форме объединены, как мы знаем, два противоположных, но не антагонистичных
взаимодополняющих начала: конструктивное, архитектурное, и динамическое, процессуальное.
Конструктивное начало требует ясности очертаний, определенности граней и в связи с этим —
прерывности; динамическое же начало выражает непрерывность, присущую процессам развития в
музыке.
Расчленение является простейшим проявлением конструктивного начала, одной из
элементарных сторон музыкальной формы.
В результате расчленения музыкальное произведение делится на части, которые называются
« п о с т р о е н и я м и » (на практике это название применяется преимущественно для обозначения
небольших частей).
В музыке нет общепринятых знаков расчленения, подобных знакам препинания. Можно ли
считать таким» знаками тактовые черты, паузы, лиги? — Т а к т о в а я ч е р т а выполняет такую
роль только в тех случаях, когда построение начинается с сильной доли и соответственно
заканчивается п е р е д сильной долей, то есть при хореическом строении. Во всех остальных случаях
тактовая черта оказывается в н у т р и построений и, таким образом, она отнюдь не совпадает с
моментом расчленения.
Паузы, действительно, часто находятся там, где есть раздел между музыкальными
построениями. Однако паузы сплошь да рядом находятся и внутри построения.
Как мы вскоре увидим, паузы могут являться одним из средств расчленения, но они не могут
служить знаком расчленения.
<стр. 345>
Л и г и являются показателями членения в тех случаях, когда они тянутся от первого и до
последнего звука построения. Но лиги могут служить показателями исполнительского штриха, отнюдь не
всегда совпадающего с границами построений. Приходится также считаться с тем, что лиги во многих
изданиях расставлены вразрез с действительным расчленением. Нередко и авторские лиги, связанные, по-
видимому, со штрихами, не дают картины действительного расчленения:
<стр. 346>
Степень глубины цезур в музыкальном произведении различна; она зависит от многих причин. На степень
цезурности влияют и общие особенности стиля композитора, и род музыки, и масштаб, и значительность
разделяемых частей. Так, в произведениях композиторов венского классического стиля расчлененность в
общем яснее, чем, например, в произведениях Вагнера. В музыке полифонического склада с одновременным
движением голосов по сравнению с музыкой гомофонного склада преобладает непрерывность. В музыке
танцевальной расчленение обычно ясно, напротив, в музыке певучей, протяжной расчлененность часто менее
ощутима. Цезуры тем значительнее, чем крупнее и законченнее части, между которыми они находятся.
Понимание цезурности, ее значения в музыке, способность правильно воспринимать цезуры
крайне важны для исполнителя. В зависимости от различной трактовки расчленения может меняться
интерпретация данной мысли. Так, в теме сонаты Моцарта A-dur возможны три различных варианта
расчленения. Один из них целиком хореичен; для этого имеются объективные основания в полном
сходстве мотивов, начинающихся с сильной доли. Другой вариант, напротив, почти целиком ямбичен
(за исключением крайних моментов предложения — его начала и конца); известные основания для
такой трактовки лежат в тяготении кратких звуков на слабых долях к более протяженным звукам на
сильных и относительно сильных долях (тяготение это более ощутимо во второй половине
предложения). Наконец, третий вариант до некоторой степени объединяет два предыдущих: сохраняя
хореическую основу, он в момент наибольшей активизации музыки (такт 3) уступает место ямбу 1 по
известному нам принципу «хореически начинать, ямбически продолжать»:
1
Этот вариант — в силу его большого соответствия характеру музыки — можно считать
предпочтительным. Однако категорически отвергать два других варианта (особенно — первый)
нет оснований.
<стр. 347>
1
Исполнитель должен также считаться с необходимостью цезур перед началом и после
конца произведения. Отсутствие «вводящей» и «завершающей» пауз вредит художественному
впечатлению.
<стр. 348>
Второй из упомянутых факторов касается внутренней з а к о н ч е н н о с т и каждой из частей.
Чем более выражена завершенность данной части, тем скорее эта часть отделяется от следующей. Так,
период, заканчивающийся полной заключительной каденцией и мелодическим спадом к концу, достаточно
ясно будет отделяться от последующего1. Практика показывает, что разграничение крупных частей
музыкального произведения в процессе анализа связано с гораздо меньшими трудностями и вызывает
значительно меньше споров, чем разграничение малых частей (построений). Объясняется это большой силой,
с которой действуют оба указанных фактора— контраст в двух его проявлениях (образно-тематическом и
структурном) и внутренняя законченность крупных частей. Мощь этих средств такова, что в большинстве
случаев обеспечивает безошибочное решение вопроса не только путем анализа, но » в процессе слушания.
Учитывая сказанное, мы обратим главное внимание на средства и особенности расчленения малых
частей.
В музыке существуют различные и многообразные средства р а с ч л е н е н и я 2. Наиболее
очевидными из них, непосредственно воспринимаемыми являются ритмические остановки. Повторяясь в
произведении, они указывают на постоянную разрядку напряжения; при равномерном повторении они
образуют своего рода «дыхание» в произведении.
Понятие остановки относительно и зависит от окружения. Половинная нота является остановкой
среди четвертей и восьмых, но не среди равных себе длительностей3.
Нередко ритмические остановки оказываются основным средством расчленения:
Такая самостоятельная роль остановок особенно заметна в музыке народной или непосредственно
связанной с ней (см. пример 368).
В примере 368 третья остановка приходится на п р е д п о с л е д н и й звук; она действует
расчленяюще и в таких слу-
1
Подробнее об этом будет сказано в главе VIII.
2
Мы подразумеваем под «средствами» те явления, приемы, которые композитор
применил для данной цели (для расчленения); они же одновременно служат для анализирующего
признаком, свидетельством расчлененности.
3
Относительность понятия остановки допускает сравнение с упомянутой в главе II
относительностью понятия скачка: терция среди кварт, квинт, секст не покажется скачком, но среди
секунд, особенно малых, может произвести впечатление скачка.
<стр. 349>
чаях, ибо завершает смену гармонии или является тяжелым тактом и т. д. Таким образом, длительность
одного из последних звуков (или нескольких последних звуков), превышающая другие звуки, равносильна
иногда остановке.
В случаях задержаний впечатление остановки обычно производит задержание вместе со своим
разрешением (или, наоборот, уводы от аккордовым звуков с окончанием на коротком звуке) :
Иногда цезура подчеркивается при отсутствии остановки тем, что новое построение начинается
более быстрым движением, чем конец предыдущего. Образуется своего рода, «ретроспективная остановка»,
например:
Аналогично «звучащим остановкам» действуют паузы, но расчленяющее действие пауз более резко.
Поэтому замена остановки паузой или, наоборот, паузы остановкой может увеличивать или уменьшать
расчлененность.
Последовательность staccato и legato аналогична чередованию пауз и остановок. В Allegretto из
сонаты Бетховена ср. 27 № 2 первые два гармонических оборота звучат слитно
<стр. 350>
благодаря legato, следующие два — раздельно, благодаря staccato. Если изменить штрихи, расчленение
соответствующим образом изменится, эффект слитности и раздельности станет обратным:
При всей ясности и простоте членения посредством остановок, односторонняя опора на них как на
универсальное средство расчленения — опасна и даже невозможна. Остановки далеко не всегда указывают
конец построения. Остановка может иметь значение задержки или перерыва, сделанного внутри построения
(например, фермата на доминанте или кадансовом квартсекстаккорде, оттягивающая момент напряженно
ожидаемого разрешения; см. пример 338). Остановка может иметься даже на первом звуке построения. В
вокальных произведениях сплошь и рядом встречаются ферматы на высоких звуках, причем эти звуки вовсе
не находятся в местах, предшествующих цезурам.
Мы приходим к следующему выводу. Ритмические остановки часто создают равномерное (или иное
закономерное) расчленение. Однако это не вытекает как обязательное следствие из их природы. Как мы
только что видели, остановка может появляться в л ю б о м моменте построения. Это значит, что в самом
принципе ритмических остановок еще не заключена необходимость
з а к о н о м е р н о г о ч е р е д о в а н и я п о с т р о е н и й ; между тем, как об этом уже было сказано
(стр. 343), расчленение должно выявлять орга-
<стр. 351>
низованность музыкальной формы1. Поэтому принцип членения посредством остановок нуждается в
дополнении иным принципом, который в самой своей природе содержал бы закономерность. Таким
принципом является повторность п о с т р о е н и й . Не давая столь «открытой» и
непосредственной раздельности, какая достигается остановками, повторность зато самим фактом своего
существования устанавливает закономерность, упорядоченность в расчленении на части и в последовании
этих частей.
Повторение указывает на пункт членения благодаря тому, что устанавливает грань между концом
построения и началом его следующего проведения: слыша начало повторяемого построения, мы тем самым
констатируем и конец предыдущего построения; иначе говоря, повторение очерчивает пределы построений.
Вместе с тем повторность указывает на внутреннее единство, цельность того, что подвергается повторению.
Не только точное повторение, но и всякое заметное на слух сходство способно расчленять. При
этом особо важную роль играет метрико-ритмическое сходство; именно оно в первую очередь заставляет нас
воспринимать повторность. в сходных, но не тождественных построениях.
Существенна и роль повторности в мелодическом рисунке. Однако (при большой метрико-
ритмической характерности) изменения в общем облике рисунка или в отдельных интервальных шагах не
служат помехой расчленению:
1
Фактором организации может быть с о о т н о ш е н и е между остановками, завершающими
построения, но отнюдь не само явление остановки как таковой, т. е. более крупной длительности
одного из звуков.
<стр. 352>
Самостоятельное действие повторности особенно явно там, где расчленение происходит при
отсутствии остановок. Сходство способно членить даже в условиях ритмически ровного и непрерывного
движения:
Можно нередко наблюдать, как членящее действие повторности в пределах одной темы то
усиливается, то ослабевает— в зависимости от большей или меньшей характерности мотивов.
Начальные двутакты в балетной теме из «Роберта-дьявола» Мейербера расчленены слегка; но с
ростом мелодической характерности (задорно-кокетливые мотивы с октавными скачками, форшлагами)
членение заметно обостряется:
<стр. 353>
Нередко при ясном расчленении на основе повторности тем не менее невозможно точно установить
грань между построениями. Само наличие расчлененности не вызывает сомнений, но приурочить точку
членения к совершенно определенному моменту не удается. Образуется бесцезурное членение, т. е. такое
членение, где мы без труда различаем отдельные построения, однако закончить первую лигу на таком-то
звуке и со следующего звука повести вторую лигу было бы неверно. Значение бесцезурного членения
заключается в том, что оно соединяет в себе противоположные свойства: ясность членения и непрерывность
движения. Техника бесцезурного членения основана на противоречивом действии средств расчленения.
Обычная основа бесцезурности — противоречие между контурами повторяемых частей (которые
складываются хореически) и остановками на сильных или относительно сильных долях, диктующими
ямбическое членение (см. пример 310, а также каприс a-moll Паганини).
Хореические контуры могут быть особенно рельефны благодаря широте мелодических волн или
большой определенности рисунка:
<стр. 354>
Здесь остановки указывают на возможность цезур после сильных долей в четных тактах, но волны
требуют для своей полноты «отката» вниз (см. также начало главной темы «Праздничной увертюры»
Шостаковича). Противоречие повторности остановок может быть осложнено вмешательством других
факторов, например — гармонии:
В этом примере задержания не позволяют остановкам осуществить цезуры после сильных долей; с
другой стороны, отсутствие остановок на звуках, р а з р е ш а ю щ и х задержания, препятствует
возникновению цезур после этих звуков. Последние два примера очень характерны для шопеновской
мелодики, ясной по структуре и в то же время непрерывно и широко льющейся.
Наконец, бесцезурности может способствовать полифонический элемент. В романсе Танеева
«Фонтаны» налицо два варианта мелодии — ямбический, более устремленный (е вокальной партии), и
хореический, более статичный (в фортепианном сопровождении); сверх того в партии левой руки дан другой
вариант ямбической стопы, со своей собственной цезурностью. Такая «автономия» фактурных компонентов в
итоге создает впечатление сплетающихся легких и прозрачных струй.
Говоря о повторности построений, мы все время имели в виду столь достаточную степень сходства,
что сомнения в его существовании не возникает. Однако сходство между построениями не всегда ясно
выявлено; в ряде случаев оно обнаруживается только аналитическим путем. Поэтому нельзя забывать, что
сходство действует расчленяюще лишь до тех пор, пока оно воспринимается на слух, пока оно не требует
особых доказательств своего существования. С другой стороны, в практике часто встречаются случаи
сходства далеко не полного, сходства лишь частичного, но вместе с тем достаточно ясно воспринимаемого.
Особенно важны два противоположных случая такого сходства. В одном случае сходство
захватывает только начальные моменты частей; однако эти аналогичные начала настолько ярки по своему
тематизму, настолько существенны для дальнейшего развития, что мы считаем их достаточ-
<стр. 355>
ными для установления общего сходства, считаем эти части в основном подобными друг другу. О том,
насколько обычен такой случай, свидетельствует множество периодов повторного строения; в расчленении
таких периодов на предложения начальное сходство имеет очень важное значение:
Остановимся теперь на противоположном, гораздо менее известном случае частичного сходства.
Впечатление сходства до некоторой степени может достигаться при наличии аналогичных концовок и при
несходстве всего остального в сопоставленных построениях. В таких случаях мы будем говорить о
« р и ф м е н н о м с х о д с т в е » . Рифменное сходство особенно часто заключается в двух (или трех)
звуках при создающем характерность слабом окончании («женская рифма»). Наиболее важен и очевиден тот
случай, когда в концах построений имеются одинаково направленные задержания:
В меньшей степени, но все же можно говорить о рифменном сходстве при хореических окончаниях,
направленных в различные стороны:
Наконец, рифменное сходство может ощущаться даже в тех случаях, когда один и тот же
достаточно подчер-
<стр. 356>
к н у т ы й звук завершает собой два построения («мужская рифма») 1:
Рассмотрим особое соотношение сходных построений, которое возникает при сопоставлении двух
или нескольких периодичностей. Наличие сходных мотивов внутри периодичности предопределяет собой ее
в н у т р е н н е е членение, но в то же время о т л и ч а е т ее от следующей периодичности, которая
состоит из д р у г и х сходных между собой мотивов. Возникает в н у т р е н н я я о б щ н о с т ь в
пределах каждой периодичности и отсутствие или уменьшение таковой м е ж д у периодичностями.
Главная цезура проходит между противопоставленными периодичностями: внутреннее членение
уступает внешнему — основная цезура на грани 4-го и 5-го тактов:
Периодичности отделяются и в том случае, если вторая из них представляет собой
п е р е м е щ е н и е первой: гармоническая или ладотональная о б щ н о с т ь внутри перио-
1
В обоих приводимых примерах имеется словесная рифма, которая подтверждает рифму
музыкальную.
<стр. 357>
личности действует объединяюще, а гармоническое или ладотональное различие —
расчленяюще:
Из этого вытекает следующее: если сопоставляются сходные части, состоящие, в свою очередь, из
сходных построений, то внутреннее членение каждой из них имеет подчиненное значение.
Такого рода повторения будем называть в н у т р е н н и м и .
В анализе мы должны будем учитывать, что внутренние повторения имеют более или менее явно
выраженное соединительное значение, в отличие от повторений «внешних», имеющих разделительное
значение:
Рассмотренные нами средства расчленения можно считать основными среди первичных средств
членения в малом масштабе. Сравним в заключение их основные свойства. О с т а н о в к и — открыто
выраженное, прямое средство расчленения. Однако значение ритмических остановок в музыке настолько
разнообразно, что рассматривать их только как специфическую форму завершения невозможно;
разграничительное значение остановок — лишь одно из многих значений, какое им присуще.
Принцип повторности, сходства обусловливает своим присутствием
закономерность в чередовании по-
<стр. 358>
строений; но, применяемый отдельно, он не всегда обеспечивает ясность, определенность граней.
Если каждое из этих двух основных средств расчленения ограничено по своим возможностям, то
совместное их действие, которое наблюдается чрезвычайно часто, дает уже прочный и несомненный эффект;
оно почти всегда достаточно для того, чтобы уничтожить какие бы то ни было различия в трактовке
расчленения. Ц е з у р а первоначально намечается о становкой и в
дальнейшем подтверждается повторением.
1
Гармонии могут объединяться не только попарно, но и в иных более крупных сочетаниях.
Такие сочетания чаще всего возникают на основе симметрии, например, Т—D—D—T, или Т—S—
D—Т, или D—Т—Т—D, либо на основе периодичности, например, D—Т—D—Т или S—Т—D—Т.
Они имеются и в приводимых примерах.
<стр. 359>
противоречий гармонии (например, при ровном ритмической движении):
третьей доли цезуру. Частичное ритмическое сходство 3-го такта с 1-м окончательно
разрушает намечавшееся членение 1 1/2 такта + 2 1/2 такта.
Приведем другой, весьма характерный пример, который показывает, что расчлененность
гармонических оборотов до-
<стр. 360>
стигается не столько самой гармонией, сколько другими, острее членящими средствами. В следующем
отрывке из II части сонаты Бетховена для скрипки и фортепиано ор.23 гармонические обороты с предельной
четкостью отделены друг от друга при решающем содействии ритма. В пьесе же Шумана, тема которой
может быть понята как переработка бетховенской темы 1, те же гармонии, при том же мелодическом рисунке
вступают в новые отношения друг с другом (см. скобки в примерах); произошло это отчасти благодаря резкой
ритмической фигуре 1-го такта, отчасти благодаря сходству мотивов в последующих тактах:
Мы можем теперь сказать, что в тех случаях, где налицо ясная расчлененность оборотов (или более
крупных объединений), там гармонические обороты создают лишь предпосылки, которые реализуются
благодаря вмешательству негармонических факторов.
В чем же заключается причина относительно малой расчленяющей силы гармонических оборотов?
Расчленение, как мы видели в предыдущих разделах, создается прямой прерывностью (ритм) или
ясным очерчиванием границ (тематизм — повторность). Возможности же гармонии лежат по преимуществу в
ином плане: гармония есть важнейший с в я з у ю щ и й фактор музыкальной речи,
1
Вторые предложения, не приведенные здесь, почти столь же аналогичны.
<стр. 361>
содействующий объединению, непрерывности. Она не может внутри построений с исчерпывающей ясностью
указать границы, ибо почти все внутритональные функции способны вступать в объединения между собой;
икт гармонического оборота легко может быть понят как предъикт к следующему моменту — предъиктовому
в новом обороте, например:
Гармония может создать прерывность путем разрешений, т. е. временного исчерпания стимулов к
движению. Но и достигнутая тоника легко переосмысливается, благодаря переменности функций в
неустойчивую функцию новой ладотональности, либо вступает в неустойчивый оборот со следующей
нетонической функцией. Таким образом, гармония выступает прежде всего как фактор, не создающий
членение, по, наоборот, противостоящий ему.
Итак, мы выяснили, что гармонические смены внутри построений не оказывают сами по себе столь
решительного влияния на ход расчленения, как ритмические и тематические факторы. Как мы убедились, это
объясняется отнюдь не каким-либо меньшим значением гармонии в музыкальной форме, но иной ее ролью,
преимущественно связанной с непрерывностью течения музыки. Однако гармонические обороты легко
входят в контакт с другими факторами и тогда содействуют рельефному членению.
Поскольку сами по себе смены гармонии обычно в большей мере имеют объединяющее значение,
нежели расчленяющее1, постольку в пределах небольших построений следует остерегаться производить
расчленение только на основании одних лишь смен гармоний или гармонических функций. Так, нередко
встречаются четырехтакты, в которых тоническая гармония длится три такта, а доминантовая— один такт, но
некоторые все же делятся на два двутакта, а не на трехтакт и однотакт. Иногда подобному четырехтакту
отвечает такой, в котором, наоборот, первые три такта выдерживается доминантовая гармония, а в последнем
дается тоника:
1
Например, доминанта и тоника имеют тенденцию объединиться в кадансовый оборот
<стр. 362>
Очевидно, что в этих случаях нельзя объединять последний такт первого четырехтакта с тремя
тактами второго на основании единой гармонии, как нельзя объединять, например, тоническую гармонию,
завершающую период, с тонической гармонией, начинающей его повторение. Однако в тех случаях, когда
смены гармонии (или гармонических функций, или баса) имеют место более редко (раз в 8 тактов и реже),
они приобретают значение одного из важнейших факторов расчленения1: так, появление длительно
выдерживаемого доминантового или тонического органного пункта указывает на более или менее
существенную грань. Чем реже сменяются гармонии, тем ярче выступает расчленяющее значение этих смен.
К сменам гармонии в более крупном масштабе можно приравнять тональные перемещения —
транспонировки. Они являются сильным фактором членения:
1
Это происходит потому, что длительно выдерживаемые гармонии выступают в пределах
данного построения как объединяющий фактор.
<стр. 363>
<стр. 364>
Однако остановка происходит на кадансовом квартсекстаккорде, а в 8-м такте дается тоническая
гармония полного каданса. При таких условиях фраза в тактах 7—8 оказывается не началом нового
построения, сходного с первым, а репризным возвращением второй фразы — возвращением, имеющим
замыкающее значение. Весь двенадцатитакт представляет собой восьмитактный период с видоизмененным
повторением второго четырехтакта, а отнюдь не два шеститакта. И это ясное соотношение определяется
кадансом, без которого (т. е. на основе одних лишь ритмических остановок и повторности) оно не было бы
очевидным.
Другой пример. В средней (до-мажорной) части ноктюрна Шопена до минор в 7-м такте второго
восьмитакта появляется новая фактура (триольное движение шестнадцатыми, октавы в партиях правой и
левой руки), выдерживаемая затем на протяжении многих тактов:
<стр. 365>
Обычно подобная смена фактуры определяет момент членения. В данном же случае смена фактуры
падает на кадансовый квартсекстаккорд, за которым следуют доминанта и тоника. И этот полный каданс,
завершающийся в следующем такте, имеет столь большое расчленяющее значение,
<стр. 366>
что перед ним отступает естественное в других условиях расчленение на основе смены фактуры.
Назовем другие более или менее аналогичные примеры. В побочной партии I части 5-й сонаты
Бетховена на кадансовом квартсекстаккорде (такт 20 от конца экспозиции) не только происходит смена
фактуры и динамики, но и появляется новый (для побочной партии) тематический материал— мотивы
главной темы. Это имеет свое расчленяющее значение внутри побочной партии, но более важный момент
членения, завершающий всю побочную партию и отделяющий ее от заключительной, наступает лишь через 8
тактов — при разрешении доминанты в тонику. В I части 5-й симфонии Чайковского на кадансовом
квартсекстаккорде в конце побочной партии происходит, кроме вторжения мотивов главной темы и смены
динамики, также и смена т е м п а (Tempo I), но тем не менее существенный момент членения —
завершение побочной партии — наступает лишь через-4 такта, вместе с тонической гармонией каданса.
Аналогичная смена темпа (Animato assai) вместе с вторжением мотива главной партии происходит на
кадансовом квартсекстаккорде в побочной партии 2-й симфонии Бородина (16-й такт от начала побочной
партии, т. е. от Poco meno mosso), за 6 тактов до окончания побочной партии.
Сказанное не означает, что на тоническом квартсекстаккорде вообще не может начаться новый
крупный раздел формы или что раздел не может закончиться на гармонической неустойчивости. Так,
заключительная партия экспозиции в I части концерта для скрипки Чайковского начинается именно на
квартсекстаккорде, но после него нет перехода в доминанту и тонику. Речь идет о том, что е с л и
имеется полный совершенный каданс, то вблизи него другие,
п р о т и в о р е ч а щ и е е м у ф а к т о р ы р а с ч л е н е н и я (даже столь важные, как смена
тематизма, темпа, фактуры, ритмическая остановка с ферматой перед кадансом, повторность) о б ы ч н о
о т с т у п а ю т н а в т о р о й п л а н . Это же положение имеет и другую сторону, подчеркивающую не
завершающую и, следовательно, расчленяющую роль каданса, а объединяющую роль гармоний, образующих
этот каданс: кадансовая последовательность субдоминанты, квартсекстаккорда, доминанты и тоники
настолько органична, что она остается слитным целым, даже если внутри нее меняются тематизм, темп,
фактура. Отсюда вытекают, как увидим в главе VIII, большие возможности всякого рода кадансовых
расширений (к их числу относятся и упомянутые примеры из побочных партий) вплоть до каденции солиста в
концертах, которая первоначально трактовалась именно как особое виртуозное расши-
<стр. 367>
рение внутри обычной кадансовой последовательности гармоний 1.
В предыдущем параграфе мы познакомились с такими основными для небольших построений
средствами расчленения, как повторность и остановки, и видели, что они дополняют друг друга. Возникает
вопрос: каково место каданса по отношению к этим средствам? Каданс, как заключительная формула, есть
своего рода о с т а н о в к а в ы с ш е г о т и п а . Чаще всего каданс включает и обычную ритмическую
остановку; но в целом каданс есть не простой перерыв движения, но о с т а н о в к а в о б щ е м
м у з ы к а л ь н о м р а з в и т и и . Это вполне понятно, поскольку каданс завершает относительно более
крупные построения, чем мотивы или фразы, разделяемые обычной ритмической остановкой.
Сам по себе каданс не имеет отношения к явлениям повторности. Но соотношение кадансов внутри
периода очень часто обнаруживает элементы повторности. Тематическое сходство серединного и
заключительного кадансов можно понять как один из видов сходства на расстоянии, т. е. уже известного нам
«рифменного сходства».
Таким образом, каданс, как наиболее сильное из средств гармонического расчленения, имеет точки
соприкосновения с другими средствами расчленения.
1
В широко развитой концертной каденции цезура действительно возникает на
квартсекстаккорде (или ином, заменяющем его аккорде). Здесь расстояние, разделяющее два
момента каданса (К 64 и D), оказывается столь огромным, а смена тематизма, тональностей, фактуры
и темпа — столь многозначительными, что «количество переходит в качество», и каданс
оказывается разорванным на две части — до и после квартсекстаккорда. И все же следует в более
широком смысле говорить о тесной связи на расстоянии («арке»), возникающей между
гармонически тождественными моментами вступления и завершения концертной каденции, и
крупном плане вся каденция мыслится как гигантское расширение — вставка в пределах одной
кадансовой функции.
<стр. 368>
построений (или, по крайней мере, — совокупностью мелодических упоров) к гамме, тем больше шансов на
образование такой связной мелодической линии. Такие же или несколько меньшие возможности дает
образование единой в о л н ы всей цепью. Образование связной линии способствует слиянию группы
небольших сходных построений в одно целое, т. е. ослабляет расчленение.
В следующем примере все четырехтакты обладают в принципе одинаковым строением (1, 1, 2),
однако степень их внутренней расчлененности далеко не одинакова. Такты 1—4 начинаются двумя сходными
однотактными мотивами, из коих второй мелодически продолжает восходящую линию первого; отвечающий
им двутакт дает нисходящую линию, связанную с предыдущей. Образуется волна, и весь четырех -такт
воспринимается, несмотря на остановки в 1-м и 2-м тактах и несмотря на сходство соответствующих
мотивов,— связно. Аналогичная картина во втором и четвертом четырехтактах. Но в третьем четырехтакте
знакомые нам мотивы повторяются «на месте», и отвечающий им двутакт уже не образует с ними волну; этот
четырехтакт воспринимается поэтому как более р а с ч л е н е н н ы й :
<стр. 369>
Связные линии и волны внутри себя действуют объединяюще. Но эти же явления действуют
расчленяющим образом по отношению к соседним построениям (не входящим в данную линию или волну), в
частности, явственно отчленяются друг от друга две мелодические волны, как сходные, так и несходные.
В заключении средней части из каватины Людмилы двутакты образуют несходные волны —
прямую и обращенную; и это способствует отчетливой расчлененности:
Сильная степень несходства мелодических рисунков или отдельных характерных фигур
способствует расчленению:
<стр. 370>
ощутимым: .
Наоборот, приводимая ниже тема концерта d-moll для двух скрипок И. С. Баха начинается двумя
децимами, дающими вполне ясное членение; заменив децимы терциями, мы явно ослабим цезуру:
1
Конечно, при том условии, что все окружение не состоит из таких интервалов.
<стр. 372>
еще восходящая ямбическая увеличенная секста. Задорные «выпады» Шута отлично переданы короткими,
визгливыми и резко отчлененными друг от друга мотивами из септим:
В припеве «Хабанеры» из «Кармен» начальный мотив («Так берегись»), звучащий как восклицание
на forte в хоре и неполном tutti оркестра, резко отчленяется, образуя структуру 1+3 вместо нормативной 1 +
1+2.
В заключение приведем пример, где средствами резкого расчленения являются тембр, регистр и
динамика — элементы музыки, связанные с самим характером звучания:
Вторая, суммирующая четырехтактная фраза построения расчленена остро и причудливо
(скерцозно), приближаясь к структуре 1+2+1 благодаря эффектам тембро-регистровых перебросок и типично
бетховенскому заключительному динамическому взрыву.
<стр. 377>
1
Н . R i e m a n n . Musikalische Formenlehre, Leipzig, 1897, стр. 30.
2
Г . К а т у а р . Музыкальная форма, часть I, стр. 73.
3
Можно говорить лишь о том, что контраст крупных частей означает их образно-
содержательное взаимодополнение и в этом смысле способствует единству разностороннего целого.
Но такая широкая точка зрения не касается непосредственно вопросов расчленения.
<стр. 378>
Чем резче несходство движения, тем резче и расчленение. Поэтому цезуры так отчетливы (несмотря
на отсутствие остановок) в примере 342.
В «Колыбельной» Шопена, где (за исключением коды) цезуры намеренно затушеваны, чтобы
достигнуть ровной убаюкивающей звучности, расчленение осуществляется именно б л а г о д а р я
несходству движения в различных частях — вариациях.
Тем не менее членение на основе контраста, в общем, уступает по силе и безусловности членению
на основе сходства, и в определенных условиях контраст действительно имеет объединяющее значение.
Укажем эти условия. Так, е с л и н е с х о д н ы е п о с т р о е н и я п о я в л я ю т с я п о с л е
сходных, в качестве «ответа», то они дают нечто более цельное,
чем предшествующая им сумма сходных построений:
(см. также 7-ю картину оперы «Евгений Онегин», ариозо Татьяны «Онегин, я тогда моложе...», 12 тактов).
Другим свидетельством связности контрастирующих построений является то, что два
контрастирующих элемента,. часто начинающие собой произведение, обычно повторяются вместе, т. е.
трактуются как единое целое1 (см. пример 40).
1
Но гармония при этом чаще всего меняется на противоположную по принципу «вопроса
и ответа». Пример иного типа гармонических изменений — первые 8 тактов «Аппассионаты».
<стр. 379>
Рассмотрим теперь вопрос с более общей точки зрения. Наличие двух несходных построений
свидетельствует о продолжаемости музыкальной мысли, о ее движении вперед, в то время как повторение
означает, что данный элемент мысли завершился, а затем проводится сызнова. Именно в этом смысле и
можно говорить, что мысль, в которой второй элемент несходен с первым, более цельна (при прочих равных
условиях), чем мысль, где композитор дважды проводит (точно или приблизительно) одно и то же.
В вопросе о расчленении и объединении важно не только самое наличие контраста, но и тип его.
Второй из контрастирующих элементов может быть действительным продолжением первого (см. пример 39).
Противопоставление — очевидно, но второй двутакт явственно продолжает линию первого: в
мелодии второго двутакта — упоры по звукам восходящего ре-мажорного трезвучия, данные на сильных и
относительно сильных долях; они служат непосредственным продолжением упоров первого двутакта и так же
расположены метрически; в гармонических оборотах 3-го такта завершающие аккорды дают тонику
D-dur, на которой целиком изложен первый двутакт; четкий ритм второго двутакта намечен уже в
первом. В целом весь четырехтакт пронизан единством; его вторая половина меняет характер музыки,
раскрывает новые стороны, но отнюдь не порывает с первой половиной.
Иную картину увидим мы в следующем образце:
1
Расчленяющее действие контраста бывает очень сильным, когда сопоставляются чуждые
друг другу темы, лишенные вопросо-ответного соотношения (например, вторжение темы «Бабочек»
в пьесу «Флорестан» из шумановского «Карнавала»). Очень резка бывает раздельность, когда
соприкасаются разнородные музыкальные мысли, из коих первая заканчивает предыдущую часть, а
вторая начинает следующую, т. е. когда имеется «пограничный контраст» (см. переход от плясовой
темы к маршу в скерцо 4-й симфонии и переход от экспозиции к разработке в 6-й симфонии
Чайковского) .
<стр. 381>
сближающие элементы (хотя бы самые обобщенные — как темп, или размер, или фактура). Но эти
сближающие черты выявляются сильнее, если все построение, содержащее контраст, повторено (т. е. если
контраст находится в н у т р и п о в т о р н о с т и ) или же если построение, содержащее контраст,
противопоставлено предыдущему, основанному на повторности (т. е. если контрасту п р е д п о с л а н а
п о в т о р н о с т ь ).
§ 6. Наложение
Знакомясь с типом бесцезурного членения, мы уже убедились, что один и тот же момент звучания
может быть истолкован как принадлежащий одновременно двум построениям— и предыдущему и
последующему. Сказанное в § 4 о расчленяющей роли смен фактур, и в частности о примерах 349, 350,
вплотную подводит к вопросу о наложении, т. е. о совпадении окончания одного построения с началом
другого 1.
Подобные совпадения конца одного временного отрезка с началом другого постоянно встречаются
при расчленении временной протяженности, поскольку последняя непрерывна. Так, момент окончания
предыдущих суток совпадает с моментом начала новых суток — прежние сутки не оканчиваются до тех пор,
пока не наступили новые. Существенно при этом, что в сутках все же считается р о в н о двадцать четыре
часа и не предполагается никакого о т р е з к а времени, хотя бы и самого малого, который принадлежал бы
обоим суткам одновременно. Так же обстоит дело при условном членении «музыкального времени» на такты.
Такт имеет ясно выраженное начало (сильная доля — самый момент ее вступления), но не имеет внутри себя
конца: конец такта наступает лишь в момент вступления сильной доли следующего такта. При этом в каждом
такте (если только нет смены метра) считается одинаковое количество долей (например, 4/4, 3/4 и т. д.) и ни
одна доля не относится одновременно к двум тактам. Подобного рода соотношение встречается в музыке не
только в малом масштабе и не только при условном членении на такты (мы уже знаем, что тактовая черта
далеко не всегда имеет разделительное значение), но и в более крупном масштабе и при реальном
расчленении на построения, например на восьмитакты. В тесной связи с этим находится важнейшее понятие
в т о р г а ю щ е й с я к а д е н ц и и . Так называется каденция построения,
1
Понятие наложения введено Б. Л. Яворским («Строение музыкальной речи», ч. III).
<стр. 382>
заключительная гармония которой падает на сильную долю 1-го такта с л е д у ю щ е г о построения. В
главной партии и начале связующей партии Патетической сонаты Бетховена заключительный тонический
аккорд каденции первого восьмитакта падает на сильную долю 9-го такта, а заключительная доминантовая
гармония второго восьмитакта — на сильную долю такта 17.
В приведенном выше примере 350 полная каденция в ми миноре также является вторгающейся, ибо
тоническая гармония совпадает (вследствие смены фактуры) с 1-м тактом нового построения.
Вторгающаяся каденция (или вторгающийся каданс) является одним из средств непрерывного
развития, средств связи построений и представляет собой простейший пример Наложения. Однако в случаях,
подобных примеру из Патетической сонаты, все же не вполне целесообразно причислять такт, на который
приходится последний аккорд каданса, к двум построениям, а тем более — в р а в н о й мере к двум
построениям: лишь сильная доля этого такта, а иногда только момент вступления этой доли, принадлежит
двум построениям, сама же протяженность такта принадлежит всецело к последующему построению (о
противоречии, возникающем в этом случае, между основным хореическим членением и членением на основе
ямбических фраз мелодического голоса уже была речь в главе о метре и ритме). Поскольку примеры,
подобные вышеназванному примеру из Патетической сонаты, реально состоят из ряда восьмитактов и на слух
воспринимаются как последовательность «квадратных» построений, мы не будем рассматривать их в качестве
девятитактов с совпадениями последнего такта построения с 1-м тактом следующего, так же как мы,
например, не рассматриваем последовательность четырехдольных тактов в качестве последовательности
пятидольных тактов с совпадением первой доли каждого следующего такта и последней доли предыдущего.
Иначе говоря, наложение, о котором сейчас идет речь, представляет собой лишь теснейшее
п р и м ы к а н и е построений друг к другу с совпадением только в одном вертикальном моменте.
Однако встречаются и случаи более глубокого наложения, особенно в полифонической музыке,
когда, например, тематически важное вступление нового голоса происходит раньше, чем закончилось
построение (например, изложение темы) в другом голосе. Констатируя наложение, следует все же и в этих
случаях, особенно при анализе пропорций, не допускающем, чтобы один такт считался дважды, относить
соответствующий такт преимущественно «направо». В приводимом ниже примере несомненно поэтому
членение на
<стр. 383>
трехтакты, хотя тема (имитируемая стреттно и в обращении) занимает 4 такта:
Вообще следует иметь в виду, что при наложении ведущую роль играет обычно вступление нового
элемента, начало нового построения, а не завершение прежнего. Это важно и с точки зрения исполнения
музыки. Так, если в момент наложения происходит смена тембра, дирижер чаще всего обращается к
вступающей новой группе исполнителей, акцентируя своим жестом в большей мере начало последующего
построения, нежели завершение предыдущего.
Случаи глубокого наложения, связанные с полифонизированной фактурой, встречаются в
гомофонной музыке; они применяются, например, чтобы замаскировать появление новой части, преодолеть
ее отчлененность. Так вступают репризы в пьесах Шумана «Маленький романс» (из «Альбома для
юношества»), «Ночлег» (из «Лесных сцен»).
§ 7. Некоторые вопросы расчленения в вокальной музыке
В вокальной музыке ко всем перечисленным принципам и факторам расчленения присоединяется
еще один и притом чрезвычайно важный — расчленение на основе смысловых и метрических единиц текста.
В случае совпадения чисто музыкального членения мелодии с ее словесным членением (как это характерно, в
частности, для народной песни) никаких осложнений не возникает. Более того — расчленение становится в
этих случаях особенно ясным. Отметим еще, что при совпадении музыкального и текстового членения даже
менее сильные музыкальные средства создают отчетливую цезурность. Такова, например, роль
мелодического ри-
<стр. 384>
сунка в примере 341, где слова образуют членящий синтаксический параллелизм: «И с улыбкой, и с слезами».
Но очень часто эти два вида расчленения не совпадают. В учебнике С. С. Скребкова «Анализ музыкальных
произведений» (стр. 274) приведен следующий пример такого несовпадения:
Обратим, однако, внимание на то, что в этом примере музыкальное членение почти всюду
совпадает с членением стиха на стопы, т. е. с метрическими единицами текста. Но часто встречаются случаи,
когда чисто музыкальное членение не совпадает ни со словесным, ни с метрическим членением текста. Таков
второй пример, приводимый С. С. Скребковым (пример этот ранее приведен в учебнике И. В. Способина
«Музыкальная форма», см. стр. 253 или стр. 275 учебника С. С. Скребкова) из песни Чайковского «Али мать
меня рожала».
Подобного рода несовпадения увеличивают слитность, текучесть мелодии, так как оба типа
членения становятся несколько условными: чисто музыкальное — из-за противоречия с расчленением
словесного текста, а словесное — из-за противоречия с музыкальными соотношениями.
Противоречие между музыкальным расчленением и расчленением на основе закономерностей
строения текста иногда наблюдается и в более крупном масштабе. Например, в ариозо Агнессы из оперы
Чайковского «Орлеанская дева», написанном в простой динамической трехчастной форме, первый период,
занимающий 12 тактов (не считая вступительного), оканчивается полной совершенной каденцией в момент,
когда в тексте нет смысловой завершенности1:
1
В подобных случаях, как это нередко бывает в вокальном творчестве Чайковского (в
отличие, например, от вокального творчества Даргомыжского и Мусоргского), смысловое значение
отдельных слов, а иногда даже целых оборотов текста не играет большой роли для музыки: важен
общий смысл текста, его общая эмоциональная настроенность. Все же в данном случае
противоречие музыки и текста вряд ли может быть полностью оправдано и подражания не
заслуживает.
<стр. 385>
В таких случаях ведущее значение для всей формы в целом имеет расчленение на основе
соотношений музыкальных.
§ 8. Заключение
Данная глава была посвящена явлениям расчлененности, раздельности, как одной из первичных и
вместе с тем важнейших форм организованности в музыке. Учение о расчле-
<стр. 386>
ненности стало развиваться лишь в последнее столетие — до появления функциональной школы оно,
собственно, и не существовало. Традиционная школа уделяла ему очень мала внимания, а в своих членениях
грешила чрезмерным преклонением перед тактовой чертой, которая представлялась в учебниках нормативной
гранью, нормальным концом и началом частей; отсюда вытекало предпочтение хореических лиг, что не
осталось без внимания композиторов, исполнителей и редакторов. Функциональная же школа проявила
гораздо больший интерес к вопросам расчлененности, но оказалась слишком прямолинейной и далеко идущей
в рассечении музыкальных мыслей на части. В итоге оказалось, что индифферентное отношение
традиционной школы к расчлененности нанесло музыке меньше ущерба, нежели усердие функциональной
школы, доходившей в своих регулярных ямбических членениях подчас до абсурда.
Проблема расчлененности имеет прямое отношение к исполнительской фразировке. Поэтому
правильность или ошибочность указаний на грани частей весьма актуальна для исполнителя.
Понимание расчлененности музыкальной речи, существенное для любого исполнителя, особенно
важно для музыкантов, играющих на инструментах с тянущейся кантиленой. У скрипачей, виолончелистов
природа инструмента располагает до известной степени к игнорированию цезурности. Именно у них
неслышание цезурности нередко приводит к злоупотреблению слишком широким legato и выливается в
чрезмерно слившуюся, лишенную естественных передышек (или же наделенную произвольными гранями
там, где кончается «смычок») мелодию. У певцов и духовиков, наоборот, существует тенденция либо
слишком частых передышек, либо вообще взятия дыхания не на естественных цезурах, а сообразуясь с
«удобством». Наконец, по отношению к любому учащемуся-исполнителю реальна (как указывалось в главе
III) опасность приостановок у тактовых черт, как своего рода препятствия в процессе разучивания.
Следует предостеречь и против преувеличенных, односторонних представлений роли
расчлененности в музыке и вытекающих отсюда чрезмерных забот исполнителя и музыковеда о выявлении
цезур. С одной стороны, музыка сама содержит в себе объективные данные для расчлененности и в
значительной (хотя и неполной без содействия исполнителя) мере обеспечивает необходимый минимум
цезурности. С другой стороны, расчлененность музыки при всей своей объективной реальности не так
безусловна и непререкаема, как в словесной речи.
<стр. 387>
Общая специфика музыкального искусства, в силу которой для музыки (лишенной словесного
текста) мало характерно запечатление конкретно-предметных понятий или, наоборот, отвлеченных научно-
логических категорий, не остается без влияния на область расчленения. Большая — в сравнении с
родственным музыке искусством слова — поэзией — обобщенность образов делает возможной и большую
гибкость в соприкосновениях между соседними, малыми или крупными, разделами произведения, а иногда
допускает и уклонение от явно выраженных моментов членения К Чрезмерный акцент на отчетливой
расчлененности неизбежно повредил бы плавности течения музыки и придал бы исполнению педантичный
характер. Особенную осторожность следует проявлять в членении малого масштаба; в исполнении избыток
мелкого членения опаснее, чем его недостача. Что же касается анализа, то здесь степень детализации должна
зависеть от целей: она может быть максимальной, если мы желаем обнаружить тематическое зерно и его
собственный состав, проследить «микроструктуру», и минимальной, если производится анализ крупного
плана.
Все сказанное вновь напоминает нам о том, что расчлененность музыки при всей своей огромной
важности есть лишь одна сторона в единстве прерывности и непрерывности. Проблема непрерывности может
быть названа одной из коренных для музыки как искусства, развертывающегося во времени; достижение
единства в процессах развития как малого, так и большого масштаба представляет задачу, которая решается и
шире и многообразнее, чем задача разделения целого на части. Поэтому нет возможности сосредоточить
изложение этой проблемы в одном месте. Мы ограничимся здесь несколькими общими и частными
соображениями.
Понятие непрерывности в музыке может толковаться в двух основных смыслах: узком и широком.
Непрерывность
1
С этим связана и возможность возникновения в нередких случаях споров относительно
местонахождения цезур или же возможность одинаково приемлемых различных толкований. С этим
же связано и отсутствие специальных общепринятых обозначений, точно фиксирующих момент
членения. Здесь имеются две разнородные и до известной степени даже противоположные
причины. Если членение бесспорно (например, при совершенно явном параллельном действии
нескольких факторов расчленения), то применение особых знаков, предписывающих цезуры, было
бы совершенно излишним; своей ненужной, навязчивой дидактичностью оно вызывало бы
раздражение у артистов-исполнителей. В обратном же случае (когда членение не явно или
допускает различную интерпретацию) неоправданная фиксация одной определенной точки, якобы
безусловно и единственно отвечающей цезуре, воспринималась бы исполнителем еще более
отрицательно.
<стр. 388>
в узком или буквальном смысле есть не что иное, как отсутствие явно выраженных цезур, то есть слитность.
Непрерывность же в широком смысле должна пониматься, как единство эмоционального тока, требование
продолжения, как поддержание высокой степени единства в развертывании музыки. Первый из этих видов
применителен по преимуществу к небольшим частям произведения, тогда как второй относится к сколь
угодно крупному плану. Остановимся сначала на первом.
Уже были показаны в этой главе средства, способствующие слитности внутри построений. К ним
относится связность мелодической линии — образование единого поступательного или волнообразного
рисунка; имеет значение и сжатость линии в тесном диапазоне. В области ритма слитности содействует либо
равномерность, непрерывность движения, либо неподчинение метрической пульсации (в частности—
перекрестность). Среди структур в том же направлении действует переходящее некоторый предел очень
мелкое дробление, которое ведет к уплотнению и нераздельности музыкальной ткани.
Если повторность является членящим фактором, то более или менее длительные повторения вместе
с тем устанавливают и внутреннее единство (тем более прочное, чем многочисленнее повторения).
О с т и н а т н о проводимые рисунки вносят о д н о р о д н о с т ь и потому объединяют. В большей или
меньшей степени аналогично действуют такие сближающие средства, как ладотональное, фактурное,
регистровое единство, дающие некую сплошную о к р а ш е н н о с т ь . Так возникает
о б щ н о с т ь — пронизанность данного участка непрерывно действующим фактором. Общность надо
отличать от сходства: с х о д с т в о ч л е н и т , н о о б щ н о с т ь о б ъ е д и н я е т .
Другим объединяющим фактором является р а з в и т и е . Если повторение на месте членит, а
повторность, образующая единую мелодическую линию, связывает, то отсюда следует, что р а з в и т и е
о б ъ е д и н я е т , тогда как о т с у т с т в и е р а з в и т и я р а з о б щ а е т . К тому же выводу можно
прийти с более широкой точки зрения: оценивая роль контраста для расчленения, мы убедились в большей
силе контраста чужеродного, «коренного». Тематическое развитие, исходящее из уже имевшихся
предпосылок, создает больше возможностей для единства, а введение нового тематизма «извне» — больше
возможностей для членения.
Уже была речь о том, что грани частей произведения далеко не всегда отличаются жесткостью; если
членение не приурочено к каким-либо вполне определенным точкам, а мыслимо «или здесь, или тут» (либо
возможно «и здесь и
<стр. 389>
тут»), то в выигрыше оказывается единство течения музыки. Композитор часто лишь намечает расчленение,
но мудро останавливается на полпути, не рассекая мысль на части до конца.
Но мы должны показать сейчас, что проблема касается не только моментов смыкания, спайки
частей, но и общего синтаксического процесса. Существует особый п р и н ц и п д в о й н о й с в я з и
(или «двойного синтаксиса»). Суть его такова: в музыке нередко действуют одновременно противоположные
факторы, стремящиеся скрепить данный момент и с предыдущим и с последующим. Он ведет свое начало от
полифонии со столь характерной для многих ее видов непрерывностью и в особенности с несовпадением
цезур в различных голосах; полифоническое происхождение видно во многих гомофонных образцах двойной
связи, как старинных, так и позднейших. В предклассическую эпоху двойственность членения сказывается
постоянно (например, у
Д. Скарлатти), ясная расчлененность музыки венских классиков делала особенно насущной потребность в
объединяющих факторах. Одним из них (конечно — не единственным) и явилась двойная связь. Е щ е
неясное членение предклассической эпохи перерастает в преодоление у ж е ясной расчлененности
классиков. Сложившийся принцип двойной связи придает музыке свойство непрерывности течения при
одновременно явственном — в общих чертах—-расчленении.
С отдельными проявлениями этого принципа мы уже знакомы: в главе III речь была о
взаимодействии и борьбе хореических и ямбических тенденций, которая как раз и означает двоякую
связанность данного момента с предыдущим и с последующим. Это сказывалось в противоречии между
различными компонентами фактуры — хореическим сопровождением или, шире, вторым планом изложения
(«скелет») и ямбической мелодией («покров»); но это сказывалось и внутри самой мелодии, в своих общих
контурах подчиняющейся хореическим рамкам, но внутри пронизанной ямбической устремленностью
(отслоение легких моментов, правило «хореически начинать, ямбически продолжать») 1.
1
Подчеркнем, что отслоение должно пониматься отнюдь не только метрически, но
комплексно: тяготение слабых долей к последующим сильным подкрепляется устремленностью
дробных затактов к ритмически собранным (более крупным) сильным долям, гармонии слабых
долей интенсивно взаимодействуют с гармониями последующих сильных долей (особенно при
расположении неустойчивости на слабых, а тоники — на сильных долях), направленность
мелодического рисунка часто поступательна, и, наконец, crescendo способно сообщать процессу
«вторжения» особую непрерывность. Можно сказать, следовательно, что отслоение достигается
совместным действием сил тяготения, выявленных в основных выразительных средствах.
<стр. 390>
Таким образом, двойная связь проявлялась либо в различной ориентации фактурных слоев, либо в
двойственной ориентации одного фактурного слоя.
Если в главе III эти явления рассматривались с точки зрения стоп и их взаимодействия (в частности,
напомним о «трохее второго рода»), то в данной главе исследуется противоречивое взаимодействие
выразительных средств — ритма, мелодического рисунка, гармонии, снимающее резкую расчлененность и
приводящее к «бесцезурности».
Итак, двойная связь подразумевает отнюдь не только двойственность граней между частями, не
только точки совпадения между ними. Это есть некоторый р е г у л я р н ы й с и н т а к с и ч е с к и й
п р о ц е с с , который должен пониматься не как нарушение норм, а как одна из положительных
закономерностей музыкальной формы. Различные переходы стоп, большие или меньшие степени отслоений,
взаимно нейтрализующее действие нескольких средств, ведущее к бесцезурности, — все это частные случаи
двойной связи.
Двойная связь есть принцип, без которого невозможно правильное понимание многих классических
тем. Это касается и столь простых случаев, как, например, главная партия 1-й сонаты Бетховена (партия левой
руки соединяет то, что разделено в мелодии 2—3-го тактов), или главная партия 3-й сонаты (сравнить намеки
на отслоение в 1-м и 3-м тактах с явным вторжением в 6-м и 7-м тактах), или начало главной партии
симфонии Шуберта h-moll (отслоение во 2-м и 4-м тактах). Но это касается и более сложных случаев,
нередких у Моцарта, где возможно двоякое толкование граней — например:
Задания
1. Самостоятельно отыскивать образцы применения различных средств членения.
2. Наметить точки членения, указав элементы двойной связи, в следующих примерах:
Б е т х о в е н . Скрипичная соната ор. 24 (F-dur), главная партия
Г л и н к а . Арагонская хота, побочная партия.
Ш о п е н . Прелюдия H-dur, начальный период.
Л и с т . Соната h-moll, связующая партия (такты 45—54 сонаты).
3. Рассмотреть и в случае необходимости отметить несогласия с членением в следующих
примерах из учебников Э. Праута «Музыкальная форма» — §§ 62, 67, 72, 73, 182, 183 и Г. Катуара
«Музыкальная форма»,часть I — №№ 10, 11, 13, 20, 22, 25, 39, 42.
<стр. 393>
ГЛАВА VII
Масштабно-тематические структуры
<стр. 394>
<стр. 395>
<стр. 396>
за восьмитактами следуют четырехтакты, далее двутакты, однотакты); это часто
связывается с особой к о н ц е н т р а ц и е й мотивно-тематической выразительности, дает
эффект учащения дыхания, роста напряжения.
Такого рода последовательное и целенаправленное масштабное развитие не
характерно, например, для средневековой музыки, в которой или преобладало
приблизительное равенство масштабов соседних построений, или же в соотношении
размеров не ощущалось какой-либо последовательно проводимой внутренне-музыкальной
закономерности. Если иногда и возникали относительно сложные структуры, подобные
структурам позднейшей музыки, то это происходило более или менее случайно, ибо не
было того интенсивного мотивно-тематического развития, которое эти структуры
вызывает.
Поскольку масштабно-тематические структуры п о р о ж д е н ы мотивно-
тематическим развитием, мотивно-тематическими соотношениями, эти последние очень
существенны для понимания природы масштабных структур и определяют некоторые их
важные закономерности. Рассмотрим масштабно-тематические структуры от простейших к
более сложным.
§ 2. Периодичность
<стр. 400>
§ 3. Группы периодичностей
<стр. 403>
<стр. 404>
1
Группу периодичностей, в которой масштаб периодичностей возрастает (примеры 373,
380), назовем восходящей; в противоположном случае (примеры 378, 379) — нисходящей.
<стр. 405>
<стр. 406>
половины в том или ином отношении дополняют друг друга, отвечают друг другу, в силу
чего подобную структуру естественно назвать п а р о й п е р и о д и ч н о с т е й .
Наоборот, если структура a+a 1 +b+b 1 встретится, например, внутри секвентного нарастания
сонатной разработки, ее нецелесообразно именовать парой и следует говорить о двух
периодичностях, группе из двух периодичностей и т. д.
Широкое распространение пары периодичностей в народной музыке, по-видимому,
обусловлено многими причинами. Прежде всего эта структура дает возможность
реализовать наиболее характерные для народной музыки принципы развития: повторность,
вариационность (или вариантность), дополняющее или оттеняющее сопоставление. Далее
эта структура во многих случаях связана (реально или генетически, т. е. по
происхождению) с соотношением запева (первая периодичность) и припева (вторая
периодичность). Наконец, структура эта откристаллизовалась также и в тесной зависимости
от свойственной народному стиху системы п о э т и ч е с к и х п а р а л л е л и з м о в .
Преимущественная сфера применения пары периодичностей в народной музыке — песня
скорая, плясовая, хороводная, шуточная, обрядовая, игровая, причем нередко каждая
периодичность олицетворяет одну из двух трупп участников песни-игры или песни-обряда.
Для протяжной песни эта структура подходит меньше, вследствие ее очень ясной
расчлененности, недостаточной текучести. Тем не менее пара настолько характерна для
народной музыки, что встречается и в песнях лирических (см. песню «Уж ты, поле мое» в
сборнике «40 песен» Балакирева, № 27 и примеры 11 и 328).
Можно различить несколько видов пар в зависимости от соотношения между
двумя периодичностями:
1. О т в е т н а я п а р а , при которой вторая периодичность служит дополняющим
ответом по отношению к первой, иногда более или менее заметно контрастируя ей:
<стр. 407>
(см. также пример 114).
<стр. 408>
3. Т р а н с п о н и р у ю щ а я п а р а , при которой вторая периодичность есть
повторение первой в другой тональности. Этот тип чаще всего встречается в
периодичностях с узким диапазоном, дополняющих друг друга в смысле использования
октавного звукоряда (ср. с примером 381):
Независимо от соотношения между двумя периодичностями, повторность внутри
каждой из них может быть точной или варьированной. Секвентное перемещение внутри
периодичности для русской народной песни не характерно.
Упомянутая выше связь с запевно-припевной структурой определяет некоторые
особенности соотношения между двумя периодичностями — особенности, присущие
разным видам пар. Так, обычно вторая периодичность не превосходит мелодическую
вершину первой, а в большинстве случаев и не достигает ее. Кроме того, вторая
периодичность часто охватывает более узкий диапазон, отличается большей простотой
мелодического рисунка, простотой или однородностью ритма (большая активность ритма
во второй периодичности встречается лишь в контрастных парах того типа, какой приведен
в примере 382). Все это обусловлено, в конечном счете, различием исполнительских
возможностей «солиста» и хора, хотя реально обе половины напева часто предполагают
коллективное исполнение. Во многих песнях роль второй периодичности как припева
видна из словесного текста («люли, люли», «ладо, ладо» и т. п.) :
<стр. 410>
(см. также первые 8 тактов «Сладкой грезы» из «Детского альбома» Чайковского, пример
54, и первые 16 тактов его вальса fis-moll op. 40).
В этих лирических мелодиях восходящей секвенции первой периодичности
отвечает нисходящая секвенция второй, что образует единую волну нарастания и спада с
кульминацией в третьей четверти. Независимо от наличия или отсутствия такой волны (и
вообще секвентной повторности), подобные равновеликие пары, поскольку они лишены
активного масштабного развития, нередко встречаются в музыке спокойной, лирико-
элегической.
Изредка пары периодичностей встречаются в контрастных сонатных главных
партиях, в которых видоизмененно повторяется каждый элемент контраста в отдельности, а
не, как это более обычно, все контрастное сопоставление целиком (т. е. имеет место
соотношение a + a 1 + b + b 1 , но не a + b + a 1 + b 1 ). В этом менее обычном случае каждый
элемент контраста более развит (см. главную партию сонаты h-moll Листа).
В следующем примере внутри каждой периодичности мотив подвергнут
свободному обращению:
<стр. 414>
<стр. 417>
<стр. 420>
Однако в подавляющем большинстве случаев, если тема начинается двумя явно
несходными, в частности контрастирующими, фразами (хотя бы цезура между ними была
очень ясной), за этими фразами как раз н е с л е д у е т суммирующее построение (об
этом речь еще будет в § 8). Таким образом, тенденция к суммированию приобретает силу
закономерности, практически реализуемой в большинстве
с л у ч а е в лишь по отношению к м о т и в н о й п е р и о д и ч н о с т и в гомофонной
теме (и отчасти в ее развитии).
Тенденция же к суммированию в более крупном и в более мелком плане не
обладает той же степенью силы. Так, в масштабах вариационного цикла или оперного акта
этот принцип реализуется далеко не всегда, иногда же реализуется очень неполно. Само
количество «суммируемых» раздельных вариаций или законченных оперных номеров
неопределенно, не подчиняется какой-либо строгой закономерности: нельзя, например,
утверждать, что после двух (или трех, четырех) раздельных вариаций либо оперных
номеров уже, как правило, ожидается (и дается) суммирующий раздел (как нельзя
утверждать, что в области ритма после двух восьмых длительностей «требуется» и большей
частью дается четверть). Весьма неопределенно также и соотношение размеров
суммирующей части и размеров всей группы суммируемых построений и т. д. Во многих
же других случаях даже сама частота практического осуществления тенденции к
суммированию относительно невелика. Так, в подавляющем большинстве четырехчастных
циклов классиков раздельности первых частей вовсе не отвечает слитность последних:
чаще всего перерывы есть между всеми частями. Однако и в подобных случаях о некоторой
общей тенденции к суммированию, хотя и слабо выраженной, говорить можно: она
проявляется в том, что е с л и в четырехчастном цикле нет перерыва только между
какими-то двумя частями, то, как правило, это относится именно к двум п о с л е д н и м
частям; иначе говоря, вовсе не характерно обратное соотношение: слитность двух первых
частей при раздельности двух последних.
Причина, но которой тенденция к суммированию действует с особой силой именно
по отношению к сходным построениям в пределах темы, вероятно, заключается в связи
этой тенденции с общими свойствами мышления: констатация сходных по характеру
фактов, перечисление аналогичных положений, тезисов естественно тяготеет к их
обобщению, суммирующему эти факты и, в свою очередь, объединяющемуся вместе с их
перечислением в одну цельную развернутую мысль. Вот типичные, «хрестоматийные»
примеры такого
<стр. 421>
рода словесных предложений: «вернулись перелетные птицы, с гор потекли ручейки; вся
природа пробудилась — наступила весна» или «вчера был дождь, сегодня холодно; уже
второй день стоит плохая погода». При этом даже в подобных словесных предложениях
вторая половина далеко не всегда является, как в приведенных примерах, прямым выводом
из первой половины, обобщением ее содержания: иногда она даже
п р о т и в о п о с т а в л я е т с я первой половине, контрастирует ей («вчера был дождь,
сегодня холодно; когда же, наконец, наступит х о р о ш а я погода?»), но, во всяком
случае, ощущается, что сходным «утверждениям» должно о т в е ч а т ь нечто их
уравновешивающее. Тем более необязательно при суммировании в м у з ы к е , чтобы
вторая часть построения представляла по своему интонационному, образно-смысловому
содержанию обобщение, резюмирование первой части: воспроизводится лишь
в н е ш н я я ф о р м а логического обобщения, что связано с сильным тяготением
с х о д н ы х мотивов и фраз к уравновешивающему их «ответу»1. Мы коснулись сейчас
лишь вопроса о том, почему тенденция к суммированию сходных построений действует с
особенной силой. Причины же огромной распространенности структуры суммирования
значительно шире и частично рассмотрены выше: главная из них — тенденция к
р а з в и т и ю , р о с т у , получающая многообразные выражения, к которым мы еще
вернемся.
1
Встречаются случаи, когда суммирующая часть служит и смысловым итогом (в
отношении интонаций или словесного текста) : так, в примере 406 в трех начальных двутактах Эдип
перечисляет свои преступления, а в суммирующем пятитакте делает горестный вывод:
<стр. 422>
<стр. 424>
<стр. 426>
Выразительные свойства и возможности структуры суммирования весьма богаты и
разнообразны. Они вытекают из самой природы суммирования как восходящего
масштабного развития. В частности, эта структура способна вмещать активное развитие от
коротких, как бы предварительных усилий-импульсов к решающему усилию-достижению,
дающему некий итог, результат:
<стр. 427>
<стр. 428>
<стр. 430>
Интересно, что активное гармоническое развитие в суммирующей части может
встретиться и при отсутствии активного мелодического развития:
Здесь в мелодии суммирующей части большую роль играет повторение звука. В
сочетании с развитием гармонии это придает теме не открытую лирическую
выразительность широкой мелодии, но выразительность углубленно-сосредоточенную,
направленную как бы «со внутрь» и вместе с тем очень интенсивную.
Следует, наконец, иметь в виду, что структура суммирования иногда присутствует
в развитии с а м и х г а р м о н и й без того, чтобы эта структура имела место в
м о т и в н о - т е м а т и ч е с к о м развитии данного построения. Так, в уже упомянутой
прелюдии A-dur № 7 Шопена имеется периодичность из двух сходных восьмитактных
предложении или восьми ритмически тождественных двутактных фраз. Но гармоническое
развитие образует структуру суммирования: в первом восьмитакте даны два сходных
автентических оборота, а во втором — единое развертывание всех функций
<стр. 431>
<стр. 435>
Из этих примеров видно, что двойное суммирование встречается прежде всего при
очень кратких начальных мотивах. В подобных условиях первое суммирование тоже не
отличается сколько-нибудь значительной протяженностью и
<стр. 436>
оказывается уместным второе (повторное) суммирование, отвечающее всем трем
элементам. Одна из возможностей простого суммирования — развитие от коротких
р и т м и ч е с к и х и м п у л ь с о в (или «зачатков» мелодии) к более непрерывной и
развернутой л и н и и — становится здесь главкой, основной, наиболее типичной
возможностью. При этом последнее построение бывает как моторного типа (примеры 365,
438, 440), так и певучего, кантиленного (примеры 364 и 437).
Что касается мотивно-тематических соотношений, то иногда (это типично для
простейших случаев) второе суммирование начинается с видоизмененного повторения
результата первого суммирования, а затем «доразвивает» его.
<стр. 437>
<стр. 439>
(см. также первые четыре такта примера 6).
<стр. 440>
няются и различные ее варианты. В результате дробления могут возникнуть не два, а
четыре, изредка—три мотива. Контраст обеих половин при этом, конечно, ощущается
сильнее:
<стр. 441>
Процесс дробления может быть неоднократным — образовавшееся малое
построение в свою очередь подвергается сильнейшему дроблению. Возникает структура
д в о й н о г о д р о б л е н и я 4+2+1+1, в которой легко узнать обращение двойного
суммирования. Она создает возможность для последовательного вычленения все меньших
частиц (пример 455); но противопоставление обеих половин может достигнуть даже
драматической контрастности (легкомысленные реплики Маддалены и трагические
возгласы Джильды в примере 456):
1
Особенно много шансов встретить структуру дробления там, где сочетаются более общие
(жанровые) и более специфические (функционально-формальные) условия, благоприятствующие ее
применению, например в тех в т о р ы х периодах вальсов, где общие свойства вальса сочетаются
с функцией отыгрыша или припева (см. «Ната-вальс» Чайковского), в к а д а н с о в о й фразе
мазурки (см. пример 469) и т. д.
<стр. 450>
§ 6. Дробление с замыканием
<стр. 455>
<стр. 457>
по своему смысловому содержанию «расчленяющим анализом», а замыкание —
логическим выводом, итогом; нередко замыкание — это с т р у к т у р н о е завершение,
закругление, лишь п о д о б н о е , а н а л о г и ч н о е выводу:
Ночной зефир
Струит эфир,
Шумит, бежит
Гвадалквивир.
<стр. 459>
вертой четверти. Таковы следующие примеры: темповое отклонение— ritenuto — см. вальс
Чайковского «Декабрь» из времен года», первые 8 тактов; тембровое —во вступлении г.
скерцо 9-й симфонии Бетховена (литавры) ; метрическое отклонение—песня «Сидит Ваня
на диване» (3/4); сжатие общего масштаба —см.: Бетховен. «Шесть легких вариаций на
швейцарскую песню», тема1. Наконец, в § 4 мы уже встретились с типом суммирования
(а+а+bа), предполагающим м о т и в н о е изменение в третьей четверти2.
Классический вид дробления с замыканием предполагает д р о б л е н и е в
третьей ч е т в е р т и , т. е. не только масштабное, но и существенное
с т р у к т у р н о е и з м е н е н и е и третьей четверти построения по сравнению с
другими четвертями. Изменение это означает «учащение дыхания» в третьей четверти и
представляет собой типичный прием разметочного развития, обычно сочетающийся с
другими разработочными приемами (секвенции — точные или свободные, уклонения,
учащение смен гармонии и т.д.) и связанный с общим ростом напряжения, с движением к
кульминации, нередко и с ее достижением. Каждое из ранее перечисленных и членений в
третьей четверти, взятое в отдельности (за включением лишь ярко выделяющейся
кульминации), обычно уступает по своему эффекту дроблению в третьей четверти.
Как и при дроблении без замыкания, сами мотивы дробления чаще всего
представляют собой «вычленения» из начальных построений (именно это наиболее
типично для разработочного развития, см. примеры 173, 482). Встречаются при этом случаи
сжатия, концентрации, когда мотивы дробления содержат все наиболее существенные
интонации начальных построений (пример 481). Наконец, нередко в момент дробления
появляются новые мотивы — совсем н о в ы е или (чаще) имеющие более общую связь с
интонационной сферой начальных построений и не могущие рассматриваться п.
вычисление. Особенно характерна такая трактовка мотивов дробления для музыки Шопена,
стремящейся к непрерывному тематическому обновлению:
1
И. Глебов в первой части книги «Музыкальная форма как процесс» и ф. 79) указывает на
вставку усеченного такта в цепь равных (2/4, 2/4, 1/4, 2/4) как на динамический стимул.
2
Структуру aaba И. Глебов считал одной из основ формообразовании (там же, стр. 181) и
отмечал, что максимальные изменения и наибольшая интенсивность развития в форме часто
находятся перед окончанием.
<стр. 460>
<стр. 461>
(см. также пример 494).
Рассмотрим теперь значение четвертой четверти (замечания). Ее завершающий
характер выступает особенно ясно именно после предыдущего этапа — дробления,
дающего собственно развитие. Замыкание не только отвечает непосредственно
предшествующим сходным мотивам или фразам, суммируя их. Объединяясь с ними в
структуру суммирования, в свою очередь отвечающую начальной периодичности,
замыкание тем самым косвенно объединяет в структурно завершенное (и
дифференцированное) целое в с е п о с т р о е н и е : без замыкания оно представляло бы
собой лишь нисходящую группу из двух периодичностей (например, 2+2+1+1). Следует
при этом иметь в виду также одну особенность самого процесса восприятия обычного
дробления с замыканием: после начальной периодичности, естественно, ожидается цельное
суммирующее построение, дробление же как будто резко обманывает это ожидание,
представляя собой еще более дробную периодичность, и лишь замыкание создает общее
разрешение структурного напряжения, разматывая задним числом весь структурно-
логический «клубок», как это только что описано. Существен здесь и внешний масштабный
момент: в квадратных структурах замыкание воссоздает — после дробления —
м а с ш т а б начальных построений («масштабная реприза»), и эта репризность имеет, как
и всякая репризность, закругляющее, завершающее значение.
Убедиться в особом значении замыкания можно и негативным путем. Так, один из
наиболее распространенных способов р а с ш и р е н и я построения, т. е. отодвигания его
завершения, состоит в том, что избегается именно замыкающая фраза: вместо нее
повторяются мотивы дробления, либо же иным путем создается группа периодичностей,
несравненно менее завершенная, чем структура дробления с замыканием. Например, в
прелюдиях Скрябина ор. 11 №11 и №22 первые предложения представляют собой
восьмитакты структуры дробления с замыканием. Вторые же предложения расширены
описанным способом.
<стр. 462>
Функция замыкающей фразы как завершения обычно поддерживается и другими
средствами, помимо описанных масштабно-структурных. В периодах и предложениях
замыкание совпадает с г а р м о н и ч е с к и м кадансом. Иногда оно представляет собой
не только масштабную, но и т е м а т и ч е с к у ю репризу (точную или видоизмененную)
одного из начальных построений (примеры: упомянутый восьмитакт побочной партии 6-й
симфонии Чайковского, начальные восьмитакты мазурки gis-moll Шопена, финала
Патетической сонаты Бетховена, а также бесчисленное количество шестнадцатитактных
репризных двухчастных форм, хотя бы теме фортепианных вариаций фа мажор
Чайковского ор. 19). В некоторых случаях замыкание утверждает какие-либо существенные
мелодические обороты начальных построений путем их воспроизведения в
у в е л и ч е н и и (см. первый шестнадцатитакт прелюдии Скрябина ор. 11 № 2 и первый
восьмитакт прелюдии ор. 11 № 22).
Часто замыкание объединяет, синтезирует важнейшие ритмо-интонации всего
предшествующего развития (см. анализ темы финала сонаты B-dur op. 22 Бетховена в главе
II, § 8). Во многих случаях завершающая роль замыкания выражена плавным,
закругляющим, иногда плавно-извилистым характером рисунка (например, первый
восьмитакт побочной партии финала фортепианного концерта Скрябина). Наконец, иногда
замыкание содержит кульминацию, к которой вело дробление. Эта кульминация дает в ряде
случаев некоторое новое образно-музыкальное качество, представляет собой резкий
качественный скачок, «взрыв», подготовленный предшествующим накоплением
напряжения. Такая трактовка замыкания особенно характерна для динамичных тем
Бетховена. Яркий пример—главная тема 5-й симфонии — приведен выше (см. пример 482).
Каждый из начальных четырехтактов дан на одной гармонии. В момент же дробления
смены гармонии учащаются сразу в четыре раза. Это накопление напряжения (при
отсутствии широкого развития мелодии: дается буквальное повторение двутакта) и
приводит в замыкающем построении к «взрыву», выраженному резкой сменой динамики
(см. также первый восьмитакт сонаты ор. 2 № 1 —пример 173,. первый восьмитакт
разработки увертюры «Эгмонт»).
Нередко в структуре дробления с замыканием вторая половина (т. е. само
дробление и замыкание, кульминация и резюме) повторяется (точно или видоизмененно)
наподобие припева, что дает 12 тактов вместо 8. Примерами могут служить: главная партия
фортепианной сонаты D-dur Гайдна (№ 20 по изданию Петерса), первый период романса
«Сомнение» Глинки, а также упомянутые выше начальные периоды
<стр. 463>
побочной партии 6-й симфонии Чайковского и мазурки fis-moll Шопена.
Как и суммирование, структура дробления с замыканием изредка начинается (чаще
в лирических темах) равновеликими, но несходными построениями:
<стр. 466>
(см. примеры 178 и 493).
<стр. 469>
ние) и прелюдия Скрябина op. 16 № 2 (четверное дробление с замыканием:
8 8 1 1
+ + 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + + + 1 + 6 — расширение).
2,2,1,1,2 2,2,1,1,2 2 2
Следует иметь также в виду, что многие построения можно рассматривать как
содержащие одним дроблением больше или меньше в зависимости от того, воспринимать
ли последнее— самое мелкое — дробление как таковое (т. е. именно как очередное
дробление) или же включать его в единое замыкающее построение. Так, в названной только
что прелюдии Шопена 16-й такт состоит из четырех сходных по рисунку четвертей, и это
дает возможность говорить об элементе четверного дробления.
Аналогичным образом иногда приходится констатировать простое дробление с
замыканием с элементом двойного (см. первые восьмитакты сонат ор. 2 № 3 C-dur и ор. 49
№ 1 g-moll Бетховена) или даже суммирование с элементом дробления с замыканием. В
подобных случаях от исполнимся зависит подчеркивать или не подчеркивать элемент
дробления.
Наконец, иногда ожидаемое после многократного дробления замыкание так и не
наступает, или, другими словами, построение, которое могло бы служить замыканием, само
называется периодическим, представляя собой, таким образом, очередное дробление. В
этом случае вся структура превращается в нисходящую группу периодичностей1 и, будучи
незамкнутой, как бы вторгается в следующее построение. Подобная структура, сочетающая
нарастание напряженности с незамкнутостью, естественна, в частности, для предъиктов
(см. предъикт перед репризой в пьесе «У фонтана» Аренского из музыки к
«Бахчисарайскому фонтану»).
<стр. 470>
замыканием — отнюдь не исчерпывают всего их многообразия. Некоторое представление о
нем мы дадим в настоящем (а отчасти и в следующем) параграфе.
В § 5 было упомянуто, что если начальное предложение периода представляет
структуру дробления (2+1+1 или 4+2+2) с мотивными соотношениями ab+b 1 +b 2 , то
ответное предложение очень часто имеет структуру ab + b 1 c, избегающую дробления и
отличающуюся большей замкнутостью.
Однако эта структура должна рассматриваться и как вполне самостоятельная, а не
только как возможный ответ на структуру дробления. Действительно, структура нередко
встречается в н а ч а л ь н о м и з л о ж е н и и темы, в первом предложении периода
повторного например строения:
<стр. 471>
<стр. 472>
краткую и незначительную «концовку», своего рода смысловую «точку» (так бывает
обычно, когда описываемая структура служит ответом на структуру дробления, см. выше
пример 459), но часто бывает достаточно ярким и самостоятельным (см. примеры 495, 497).
Поскольку одним из сильнейших средств завершения; структуры является
репризное возвращение начального элемента, элемент (с) иногда имеет некоторое родство с
элементом (а) и может рассматриваться как свободный «ответ» на него. Так, в примере 64
элемент с представляет собой интонацию f 2 —d 2 , являющуюся обращением интонации f 1 —
d 2 начального элемента (а). Некоторый намек на подобное ответно-симметричное
соотношение между элементами сиз есть и в примере 496. Понятно, однако, что полная
симметрия abb 1 a 1 обладает, при прочих равных условиях, еще большей замкнутостью,
завершенностью. В связи со сказанным структуру продвижения (abb 1 с) естественно назвать
(если иметь в виду не способ развития, а его законченный результат) также
п о л у с и м м е т р и е й 1.
Перейдем теперь к рассмотрению симметрии (abb 1 a 1 ). Подобно тому, как
полусимметрия может служить завершающим ответом на менее замкнутую структуру
дробления, так и симметрия может аналогичным образом, в качестве еще более замкнутой
структуры, отвечать на полусимметрию.. Например, в начальном восьмитактном периоде
ля-минорного рондо Моцарта первое предложение заканчивается половинным кадансом и
представляет структуру п о л у с и м м е т р и и (abb 1 с, см. пример 495), а второе
заканчивается полным кадансом и имеет структуру п о л н о й с и м м е т р и и (abb 1 a 1 ,
см. тот же пример). Иными словами, гармоническое соотношение предложений
поддержано здесь соответственными структурными соотношениями. Но, разумеется,
симметрия, как и полусимметрия, представляет собой структуру и вполне
самостоятельную, встречающуюся в начальном изложении темы или тематического зерна:
1
В случае яркой новизны элемента с (примеры 495, 497) полусимметрия может также
трактоваться как результат воздействия принципа «перемены» на симметрию.
<стр. 473>
<стр. 474>
вариантности песен протяжных, лирических. Правда, в русской народной музыке
несравненно чаще встречается с в о б о д н о т р а к т у е м а я и н т о н а ц и о н н а я
и л и р и т м и ч е с к а я с и м м е т р и я , нежели описываемая в этом параграфе строго
выдержанная мотивно-тематическая симметрия, дающая структуру abb 1 a 1 но имеются и
примеры последнего рода (о них была речь в главе II). Однако, например, для венгерской
народной музыки ясно выраженная структура симметрии в высшей степени характерна:
Наконец, в области масштабно-тематических структур симметрия может находить
всевозможные иные выражения, главным образом в таких структурах, которые естественно
назвать с м е ш а н н ы м и , т. е. сопоставляющими различные из рассмотренных основных
типов структуры.
Так, за структурой суммирования (например, ½, ½, 1) может следовать структура
дробления (1, ½, ½), и тогда в образующейся смешанной структуре целого возникает
масштабная симметрия (½, ½, 1, 1, ½, ½), иногда поддерживаемая симметрией мотивно-
тематической (см. первый четырехтакт соль-мажорной фуги Баха из I тома «X. Т. К.», т. е.
тему вместе с непосредственно примыкающей к ней кодеттой).
Много чаще, наоборот, за структурой дробления (2, 1, 1) следует суммирование (1,
1, 2), что в целом дает опять-таки масштабную симметрию: 2+1 + 1 + 1 + 1+2. В первом
восьмитакте мазурки Шопена ор. 59 № 3 (пример 65) эта структура связана с
ш е с т и к р а т н ы м повторением (в форме свободной секвенции) одного мотива
<стр. 480>
Все сказанное здесь и позволяет дать более обобщенную классификацию основных
масштабно-тематических структур — классификацию, вытекающую из сформулированной
общей закономерности.
Есть два типа структур — периодические и непериодические. Разумеется, как это
бывает почти при всякой классификации, встречаются и промежуточные виды. Примером
могут служить только что приведенные восьмитакты из музыки Грига и Шопена (примеры
504, 505), где, несмотря на явную сходность двух четырехтактов (периодичность,
варьированная повторность), возникает также и соотношение 1+1+2+4 (двойное
суммирование, т. е. непериодическая структура). К промежуточному виду относится, в
сущности, и г р у п п а п е р и о д и ч н о с т е й : она не является периодичностью в
тесном смысле, ибо не состоит целиком из точного или видоизмененного повторения
о д н о г о построения; но в то же время она представляет собой сопоставление ряда
построений, к а ж д о е из которых периодично, и, таким образом, в некотором более
широком смысле принцип периодичности здесь господствует или, во всяком случае,
выражен чрезвычайно ярко. В целях получения максимально обобщенной классификации
возможно и целесообразно—допуская, конечно, неизбежный элемент схематизации и
условности — отнести группы периодичностей к построениям п е р и о д и ч е с к и м в
широком смысле.
Итак, п е р и о д и ч е с к и м и мы назовем построения, л и б о ц е л и к о м
состоящие из сходных частей (собственно периодичность,
периодичность в тесном смысле), либо полностью
со стоящие из не скольких разделов, каждый из которых
целиком состоит из сходных частей (группа
периодично стей, периодично сть в широком смысле).
Все остальные построения назовем н е п е р и о д и ч е с к и м и . Иначе говоря, к
непериодическим относятся построения, не состоящие
целиком из сходных частей и в то же время не со стоящие
п олн о ст ь ю и з н е сколь к их разделов, кажд ый и з которых
целиком со стоит из сходных частей.
Периодические построения (т. е. периодические в тесном смысле и группы
периодичностей) можно назвать построениями типа А, причем цифрой внизу будем
указывать число тактов. Например, A 8 означает восьмитакт, представляющий
периодичность (или группу периодичностей). Непериодические построения можно назвать
соответственно построениями типа В. Например, B 16 означает непериодический
шестнадцатитакт.
<стр. 481>
Очевидно, что построение, состоящее из двух частей, одна из которых периодична,
а другая нет, не может быть периодичным, обязательно будет непериодичным. Это
выразится формулами:
A m +B n =B m+n
B m +A n =B m+n
A m +A n =A m+n
<стр. 482>
В целом образуется «пара с суммированием», причем в мотивном отношении обе
половины отличаются лишь последним элементом:
1
Самый принцип следования за менее замкнутой структурой более замкнутой шире
прямых структур: обе половины могут быть непериодическими, но первая при этом менее
замкнутой или менее слитной, чем вторая. Так, в предыдущем параграфе уже шла речь о довольно
распространенной структуре, в которой на дробление отвечает суммирование: 2+1+1+1+1+2.
Аналогичным образом дроблению может отвечать слитное построение: 2+1+1+4:
<стр. 483>
<стр. 484>
*
Поскольку вся применяемая в этой главе классификация основана на понятиях
масштабно-тематической периодичности и непериодичности, ее практическое
использование предполагает возможность всякий раз ответить на вопрос, являются ли два
соседних равновеликих построения сходными или нет. В связи с этим необходим
некоторый анализ самого понятия мотивной сходности.
Можно утверждать, что если мелодическое построение состоит из двух ритмически
тождественных половин, причем н а п р а в л е н и е д в и ж е н и я мелодии (вверх или
вниз) в ритмически соответственных точках этих половин одинаково, то построение
б е з у с л о в н о п е р и о д и ч н о , а его половины б е з у с л о в н о с х о д н ы .
Однако это д о с т а т о ч н о е условие сходности не всегда является
н е о б х о д и м ы м . Так, при большом ритмическом разнообразии музыки обычно бывает
достаточно одного лишь ритмического тождества построений, чтобы они воспринимались
как сходные. При ритмическом же единообразии мотивов необходимо принимать во
внимание также и мелодический рисунок. Так, в примере 59 налицо ч е т ы р е
ритмически тождественные двутактные фразы.
<стр. 485>
Но при этом, хотя весь восьмитакт периодичен (состоит из двух сходных
четырехтактов), каждый из четырехтактов пепериодичен, ибо м е л о д и ч е с к и й
рисунок двух фраз резко различен и обе эти фразы, вместе взятые, образуют единое
мелодическое целое: раскачку, скачок и заполнение.
Само собой разумеется, что и ритмическое тождество соседних построений не
всегда н е о б х о д и м о для восприятия их как сходных: ритмическое варьирование, не
нарушающее ощущения видоизмененной повторности, может заходить достаточно далеко.
Практическая же применимость классификации структур основана на том обстоятельстве,
что гомофонный тематизм тяготеет к явному противопоставлению мотивной сходности и
несходности; поэтому в подавляющем большинстве случаев из конкретного контекста ясно,
трактуются ли два равновеликих соседних построения как сходные или несходные, как
повторность или неповторность, что, конечно, не исключает отдельных промежуточных
или спорных образцов. В конечном же счете сказанное здесь обусловлено тем, что
периодичность и непериодичность представляют собой в зрелой гомофонной мелодике две
противоположные и тяготеющие друг к другу масштабно-тематические ф у н к ц и и .
В предыдущем изложении периодичность трактовалась, вследствие ее
незамкнутости, как нечто аналогичное неустойчивости, «требующей»
суммирования. Но в известном смысле неустойчива и н е п е р и о д и ч н о с т ь : будучи
замкнутой, цельной, она лишена той у р а в н о в е ш е н н о с т и , которая определяется
соответствием двух с х о д н ы х половин, т. е. упомянутой на стр. 397 симметрией в
широком смысле. Отчасти поэтому она и «требует» повторения. Иначе говоря, о б е
масштабно-тематические функции во многом подобны н е у с т о й ч и в о с т и . С другой
же стороны, в обеих есть и черты устойчивости. По отношению к непериодичности с ее
замкнутостью это очевидно. Но и в периодичности, с ее уравновешенным соотношением
сходных частей и способностью утверждать, закреплять мысль, есть черты устойчивости.
Особенно часто эти черты выступают на первый план в з а к л ю ч и т е л ь н ы х
периодических построениях, а также при сравнительно больших м а с ш т а б а х
периодичности (например, в структуре обычного периода). Само собой разумеется, что все
это зависит каждый раз от реального музыкального (в частности, ладогармонического)
«наполнения» 1.
1
Упомянем также, что при сопоставлении периодичности с д р у г о й периодичностью
(a+a+b+b) ярко проявляется о б ъ е д и н я ю щ е е значение повторности (внутри каждой
периодичности), а при сопоставлении периодичности с н е п е р и о д и ч н о с т ь ю особенно
ясно выступает р а с ч л е н я ю щ е е действие повторности.
<стр. 486>
*
Кратко остановимся теперь на историческом формировании и дальнейшем
развитии основных масштабно-тематических структур и вместе с тем общего принципа
взаимодействия периодичности и непериодичности, о котором шла речь в этом параграфе.
У Скарлатти и раннего Гайдна основные масштабно развитые структуры
(суммирование, дробление, дробление с замыканием) в их классическом виде хотя и
встречаются достаточно часто, но еще не имеют явного главенства, преобладания над
другими структурами. Огромную роль играет п е р и о д и ч е с к а я п о в т о р н о с т ь
к о р о т к о г о м о т и в а и л и ф р а з ы , з а м к н у т а я к а д а н с о м . Количество
повторений может быть при этом очень различным: их может быть, например, всего два, и
тогда каданс представляет собой «перемену в третий раз» (это дает структуру aab), но
может быть, напротив, (особенно у Скарлатти) до девяти—десяти, и тогда каданс дает
«перемену в n'ый (например, десятый) раз». Классическая структура «перемены в
четвертый раз», столь близкая суммированию и обычно связанная с квадратностью,
встречается лишь н а р я д у с другими видами «перемен», не господствует среди них.
Самый принцип «перемены в n'ый раз» дает скорее прекращение периодичности (ее
замыкание), нежели ее подлинное п р е о д о л е н и е ; последнее достигается
развернутым непериодическим построением, уравновешивающим всю
периодичность. Иначе говоря, на ранних этапах формирования классического гомофонного
тематизма господствуют п о в т о р е н и я б е з с т р о г о й р е г л а м е н т а ц и и и х
количе ства и замыкания, без ст рогой регламент ации их
масштаба по отношению к предшествующей периодичности
(см. примеры 512 и 141) :
<стр. 487>
<стр. 488>
<стр. 489>
(ср. пример 517 с примером 512, а пример 518 с примерами 514, 515, 516).
Процесс исторического развития классического тематизма тесно связан с
постепенным завоеванием господства теми структурами, которые наилучшим образом
могут сочетать стройность, уравновешенность, замкнутость с интенсивным развитием.
Что касается д а л ь н е й ш е й э в о л ю ц и и масштабно-тематических структур
и связанного с ними общего принципа взаимодействия периодичности и непериодичности,
то надо иметь в виду уже упомянутую типичность описанных закономерностей прежде
всего для музыки, вобравшей в себя свойства рельефной, ясно очерченной, расчлененной и
цельной классической гомофонной темы-мелодии. Разумеется, сама классическая мелодика
впитала в себя многие черты мелодики полифонической, например скрытую полифонию
(так, нередко цельность непериодической второй части в прямых структурах в
значительной мере обусловлена объединяющей ролью скрытых голосов, — см. хотя бы
тему сонаты Бетховена соль минор ор. 49 № 1).
На то, что баховский период типа развертывания, связанный с полифоническими
принципами, был одним из истоков классического дробления с замыканием (а особенно
прогрессирующего дробления с замыканием), уже указано выше.
Однако без опоры на гомофонный тематизм, с его ясным различием между
мотивной повторностью (точной или видоизмененной) и неповторностью, четкое и
последовательное масштабно-тематическое развитие и соответствующие ему
«кристаллические» структуры не могли бы приобрести широкого распространения и
главенствующего значения. Естественно поэтому, что в музыке, не связанной или слабо
связанной с принципами гомофонного тематизма, роль изученных в этой главе
закономерностей гораздо меньше. Это относится, например, к русской протяжной песне и
многим ее претворениям в профессиональной музыке. У тех композиторов, в творчестве
которых большую роль играют принципы полифонической мелодики, рассмотренные
закономерности и структуры также сравнительно редко выступают в их чистом виде.
Например, в музыке Шостаковича достаточно часто встречается столь универсальная
структура, как суммирование, но уже дробление с замыканием, особенно в его типичных и
«квадратных» проявлениях,— сравнительная редкость (см. неквадратный пример 491).
Насколько характерна для Шостаковича н е к в а д р а т н о с т ь структур и связанное с
ней избегание строгой периодичности (не только тематической, но и масштабной), видно
даже на примере его простой эстрадной песенки «Фонарики». Вот масштабные соотноше-
<стр. 490>
ния внутри этой мелодии: 6+5+6+6+4+4+7+4. Можно утверждать, что ярко выраженные
высокие типы масштабно-тематических структур не возникают в двух противоположных
случаях. Во-первых, там, где всецело господствует элементарная периодическая
повторность мотива без ее преодоления {некоторые образцы народно-танцевальной
музыки). Во-вторых, там, где преобладает интенсивная и свободная в а р и а н т н о с т ь ,
стирающая ясную грань между мотивной сходностью и несходностью, периодичностью и
непериодичностью (русская протяжная песня, многое в творчестве Шостаковича).
Последнее иногда встречается и в тех случаях, когда общий гомофонный склад и опора на
гомофонный тематизм, как на некоторый исходный момент развития, несомненны. Яркий
пример — восьмитактная начальная тема ноктюрна ре-бемоль мажор Шопена, разобранная
в конце II главы. За начальным двутактом следует «сходная» с ним в своей основе, но очень
свободно измененная фраза, расширенная до трех тактов, а обеим начальным фразам,
вместе взятым, отвечает более цельное и насыщенное (как бы суммирующее) трехтактное
построение, одновременно и сходное (по самым общим контурам и отдельным «узловым»
интонациям) с начальным пятитактом, и дающее свободно обновляющее развитие (т. е.
структура 4+4 или 2+2+4 трансформирована в 5+3 или 2+3+3).
Для современной реалистической музыки характерна тенденция к синтезу
полифонических и гомофонных принципов. Поэтому описанные в этой главе структурные
закономерности, с одной стороны, ей отнюдь не чужды и имеют для нее большое значение,
с другой же стороны, они проявляются в очень осложненной форме. Сферой же господства
описанных структур в их более чистом виде остается массовая песня и легкая бытовая
современная музыка.
Внимательное изучение этих структур композитором, музыковедом и
исполнителем особенно важно потому, что достаточно большое разнообразие этих
структур и их внутреннее богатство обычно скрыты под внешним покровом
«квадратности», создающей иллюзию вполне равномерного (периодичного) членения.
Вследствие этого при анализе часто недостаточно учитываются существеннейшие
закономерности деления на н е р а в н ы е , но логически связанные части. В дальнейшем
мы еще познакомимся с целостными анализами, из которых будет ясна важность учета
масштабно-тематических структур 1.
1
Один образец приведем, однако, уже здесь: уяснение масштабно-тематических структур
весьма существенно, например, для понимания образно-выразительного характера темы вступления
к опере «Евгений Онегин» Чайковского (первые 16 тактов). В каждом из четырех начальных
двутактов налицо структура «перемены в четвертый раз», связанная с контрастом, полным
глубокого смысла и реализованным посредством типичной для Чайковского «диалогической
фактуры»: даны три звена неустойчивой, взволнованно-элегической «секвенции Татьяны» (с
частичным изменением в третьем звене) и отвечающий им мерный, сдерживающий каданс. Все
четыре сходных двутакта образуют периодичность и вместе с тем группу из двух периодичностей,
поскольку попарно двутакты не только сходны, но и тождественны. Возникающее тяготение к
последующему объединению (суммированию) периодичности усилено здесь и количеством
сходным фраз (четыре, а не две), и перенесением «секвенции Татьяны» на кварту вверх в третьем и
четвертом двутактах по сравнению с первыми двумя: возникает как мелодическое напряжение, так
и гармоническое (тональность субдоминанты, в которую столь часто перемещаются начальные
фразы в русских минорных лирических и лирико-драматических мелодиях, в частности у
Чайковского; см., например, начало 4-й картины «Пиковой дамы»). Наконец, напряжение еще
увеличивается от того, что контрастирующий каданс остается при этом, в отличие от «секвенции
Татьяны», совершенно неизменным (как бы невозмутимым в своей определенности), т. е. не
перемещается, а сохраняется на прежней высоте. И как ответ на все это напряжение (и вместе с тем
как его разрешение) звучит более цельное и непрерывное восьмитактное объединяющее
(суммирующее в широком смысле) построение. Оно отличается необыкновенной мелодической
широтой не только в смысле временной протяженности, но и в смысле диапазона (четыре октавы!).
Построение это служит подлинным объединением также и по своему интонационному смыслу:
каданс перестал контрастировать «секвенции Татьяны» и превратился в ее естественное
завершение, за которым следует лишь фактурно разреженная (одноголосная) двутактная связка к
новой части формы. А вместе с тем «связка» эта построена на материале все той же «секвенции
Татьяны» и представляет собой окончание всего восьмитакта, тогда как буквально повторенный
каданс занимает в нем место «дробления в третьей четверти» (и, конечно, «изменения в третьей
четверти»). Таким образом, восьмитакт, будучи единым и непрерывным целым по отношению к
предыдущему построению, обладает вместе с тем своей внутренней дифференцированной
структурой дробления с замыканием, служащей здесь средством особенно органичного
объединения контрастирующих элементов начальных фраз. Очевидно, что без учета описанного
здесь масштабно-тематического развития невозможно достаточно полное понимание образного
смысла и художественного воздействия всей шестнадцатитактной темы.
<стр. 491>
Задания
1. Б а л а к и р е в . С б о р н и к р у с с к и х н а р о д н ы х п е с е н . 4 0 п е с е н .
Найти в сборнике все песни, куплет которых построен в форме пары периодичностей, определить
типы пар (ответный, контрастирующий, вариантный, транспонирующий), выяснить характерные
для парпериодичностей в русской песне мелодические соотношения.
2. В следующих отрывках определить масштабно-тематические структуры. Если отрывок
значителен по протяженности, то определить структуру также и его частей. По возможности
связывать структуру и тип ее использования с развитием и формообразовательными функциями
структуры и ее частей, а также с характером музыки. Специально отмечать случаи, когда структура
допускает разные толкования и, следовательно, различные исполнительские трактовки.
И . С . Б а х . Темы фуг из «Х.Т.К.» т. I, c-moll, F-dur, fis-moll, a-moll; т. II, g-moll, F-dur.
Тема трехголосной инвенции, D-dur.
<стр. 492>
Г а й д н . Соната для фортепиано ре мажор № 17, финал, первые 8 тактов. Соната ре
мажор № 19, I часть, первые 12 тактов.
М о ц а р т . Rondo alla turca из сонаты A-dur, третий восьмитакт (ср. с первым
восьмитактом). Симфония g-moll, I часть, главная партия (до половинного каданса).
Б е т х о в е н . Сонаты для фортепиано. Медленные части, первые восьмитакты сонат: ор.
2 № 1 и № 2, ор. 14 № 1, ор. 31 № 1. I часть сонаты ор. 2 № 3 (первые 12 тактов). Средний эпизод
Allegretto сонаты ор. 10 № 2 (16 тактов, в частности вторые 8 тактов). Такты 18—21 медленной
части сонаты ор. 10 № 3;финал той же сонаты (первые 4 такта). Финал сонаты ор. 13 (первые 12
тактов). II часть сонаты ор. 14 № 1 (первый восьмитакт). Соната ор. 14 № 2 (первый восьмитакт). I
часть сонаты ор. 26, кода, первый восьмитакт (начиная с 15-го такта от конца части). Соната ор. 28
(первые 16 тактов). Соната ор. 31 № 1, II часть и ор. 49 № 1 (первые восьмитакты). Соната ор. 49 №
2, I часть, побочная партия (первый восьмитакт). Соната ор. 57 (первые 16 тактов); финал той же
сонаты, главная партия (46 тактов, начиная с такта 20) и побочная партия (20 тактов). 1-я симфония,
I часть, главная партия (20 тактов после медленного вступления). Квартет e-moll op. 59, I часть,
главная партия (17 тактов, начиная с 3-го).
Ш о п е н . Ноктюрны H-dur op. 9 № 3 (первые 8 тактов), c-moll op. 48 № 1 (первые 16
тактов). Вальс As-dur op. 34 № 1, вступление. Вальс cis-moll op. 64, № 2, первые 32 такта.
Ш у м а н . Симфонические этюды, этюд № 2, первые 4 такта.
Л и с т . «Забытый вальс» № 1, главная тема (четыре восьмитакта).
В а г н е р . Увертюра к опере «Тангейзер», первые 16 тактов. Вступление к опере
«Тристан и Изольда», первые 17 тактов.
Г р и г . Танец Анитры из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт», первые 16 тактов мелодии.
Ч а й к о в с к и й . Трио, I часть, лирический эпизод (H-dur) в разработке. Романс
«Пимпинелла», первые 8 тактов мелодии.
Р а х м а н и н о в . 2-й концерт для фортепиано с оркестром, I часть, главная партия (два
первых восьмитакта). Романс «Не пой, красавица, при мне», фортепианное вступление.
С к р я б и н . Прелюдии: ор. 11 № 2 (вся прелюдия и отдельно первые 16 тактов); ор. 11 №
3 (первые 16 тактов); ор. 11 № 11 (ср. структуры двух первых восьмитактов и сделать выводы); ор.
11 № 24 (вся прелюдия и отдельно первые 16 тактов); ор. 17 № 1 (ср. структуры двух первых 16
тактов и сделать выводы). Этюд ор. 8 № 12 (первые 32 такта, не считая вступительного такта).
«Поэма Экстаза», вступление (целиком).
П р о к о ф ь е в . Скерцо из оперы «Любовь к трем апельсинам» (первые 16 тактов темы).
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» (8 тактов).
Ш о с т а к о в и ч . Кантата «Над Родиной нашей солнце сияет», вступление, первые 8
тактов. 6-я симфония, финал, побочная партия (8 тактов, начиная с цифры 86). 7-я симфония, I
часть, первая побочная партия, два начальных восьмитакта (ср. структуры этих восьмитактов и
объяснить различие формообразовательных функций этих восьмитактов).
3. Подбирать примеры из музыкальной литературы на различные типы структур.
4. Для композиторов и факультативно для музыковедов сочинять собственные примеры на
различные типы структур.
<стр. 493>
ГЛАВА VIII
Период
1
Характерность предполагает в данном случае какой-либо выразительный тип темы (тема
острая, угловатая, спокойная, ровная, подвижная, величавая и т.д.), но не обязательно яркую
индивидуализированность, позволяющую сразу узнать (выделить) именно данную тему среди
многих других тем такого же типа (характера).
<стр. 494>
Тематический материал принято отличать от нетематического, т. е. от музыкального материала, не
имеющего в данном сочинении тематического значения — от всевозможных пассажей, общих фигурационных
формул в сопровождении и т. д.1
Под т е м а т и з м о м произведения понимается вся совокупность его тем и «тематических
материалов». Термин «тематизм» применяется и в более широких значениях — как совокупность тем и их
характерных свойств в целой группе сочинений (тематизм поздних сонат Бетховена, квартетов Танеева;
гомофонный тематизм, полифонический тематизм).
Тема, индивидуализированный тематизм сложились в музыке исторически и не свойственны
л ю б о й музыке. Так, в период постепенной кристаллизации гомофонной темы можно встретить у одного и
того же композитора (Д. Скарлатти, ранний Гайдн) и произведения с ясно оформленными темами, и
сочинения, где еще нет прочного объединения коротких мотивов в тему и где, наряду с тематическим
материалом, большую роль играет нетематический — так называемые общие формы движения. Есть
подобного рода произведения, обладающие сильными средствами выражения, но без темы в собственном
смысле, и у композиторов XIX века (финал сонаты си-бемоль минор Шопена). Иногда бывает трудно или
невозможно говорить о теме по отношению к произведению, основанному на аккордовом складе — без
выделения какого-либо яркого голоса — или на фигурированной аккордовой последовательности (прелюдия
до мажор из I части «X. Т. К». Баха) 2. Есть и в народных музыкальных культурах жанры (например, мугам
или кюй), основанные на непрерывном свободном развертывании какого-либо общего ладово-интонационного
комплекса, который, однако, не может быть назван индивидуализированной темой.
1
Правда, пассажи, общие фигурационные формулы и т. д. не всегда тематически
нейтральны: нередко они строятся на элементах предшествующих тем или, наоборот, служат
источником дальнейшего тематического развития. Таким образом, о тематическом и
нетематическом музыкальном материале следует говорить не вообще, а применительно к
конкретному произведению. Само соотношение тематического и нетематического мате риала
различно в различных сочинениях и стилях, и подобно тому, как есть произведения без темы, так
существуют произведения, в которых нет (или почти нет) нетематического материала (таковы не
только небольшие произведения типа прелюдии № 6 или № 7 Шопена, но и многие крупные
произведения современной музыки, например медленная часть 5-й симфонии Шостаковича).
2
В подобных случаях можно условно принять за изложение темы большее или меньшее
начальное построение, в зависимости от того, на какие признаки темы опираться (например, в
упомянутой прелюдии Баха — первые 4 такта или первые 11 тактов). Сама возможность разного
понимания как раз и обусловлена здесь отсутствием темы в собственном смысле.
<стр. 495>
Таким образом, тезис об индивидуализированном тематизме как о главном носителе музыкальной
образности, справедлив, разумеется, лишь по отношению к тем произведениям, в которых подобный тематизм
налицо. Поскольку, однако, таковы в подавляющем своем большинстве произведения классической (русской и
западной) и советской музыки, этот тезис имеет достаточно широкое и общее значение.
Обычно основные черты темы выражены в ее главном мелодическом голосе, однако для темы (если
она не одноголосна) существенна гармония и вся фактура изложения (это ясно хотя бы из таких выражений,
как «тема хорального склада», «тема аккордового склада»)1. Важно, что тема не есть какой-либо элемент
музыки, какая-либо ее сторона или ее общая основа (как ритм, тембр, гармония, лад) : она, как правило,
представляет собой уже некоторое конкретное и относительно целостное музыкально-художественное
образование, несет определенную музыкальную образность, наделена жанрово-стилистическими чертами
(чертами индивидуального стиля композитора, композиторской школы, национальной культуры), а потому
допускает конкретную эстетическую оценку (в известной степени это относится и к тематическому
материалу)2. От качества тематического материала, от индивидуальной яркости тем, от степени обобщения в
них типических жизненных явлений (переживаний, характеров), а также от заложенных в темах возможностей
дальнейшего развития во многом зависит качество музыкального произведения в целом (само собой
разумеется, что одних лишь хороших тем недостаточно: столь же важно, особенно в крупных сочинениях,
художественно убедительное развитие этих тем, в котором, в свою очередь, также проявляются черты стиля и
жанра) 3.
Размеры и строение тем бывают весьма различными. Например, темы фуг, как правило, отличаются
краткостью (от
1
Нередко для индивидуализированности темы весьма важен характер исполнения. Таков
штрих grand détaché в идущей ровными четвертями и широкими ходами мелодии известной
прелюдии Крейслера («Прелюдия и Allegro в стиле Пуньяни»).
2
В контексте темы (тематического материала) сравнительную оценку но их образно-
выразительной силе и яркости могут получать даже мотивы, а также средства, связанные с
отдельными сторонами музыки, например гармонические приемы. Но вне контекста оценка
отдельных средств, как упомянуто в вводной главе, может носить лишь общий характер, т. е.
касаться только круга в о з м о ж н о с т е й этих средств.
3
Подробно о тематическом развитии будет сказано в главе о принципах развития и
формообразования в музыке. В этой же главе речь пойдет (см. § 5) о м о т и в н о м развитии,
которое обычно является элементом тематического развития. О некоторых сторонах тематического
развития уже была речь в связи с развитием масштабным, ритмическим и др.
<стр. 496>
нескольких звуков до нескольких тактов) и излагаются одноголосно. Краткостью отличаются и оперные
лейтмотивы. Темы инструментальных гомофонных произведений обычно более протяженны (чаще всего не
менее восьми тактов). Различной может быть и степень законченности темы, а также степень ее
отграниченности от последующего развития. По внутреннему своему строению тема бывает
к о н т р а с т н о й или н е к о н т р а с т н о й (однородной), о чем специально речь еще будет идти в
главе о сонатной форме.
И наконец, различным может быть и само соотношение между темой и
музыкальным образом. Так, в музыке XVIII века одна и та же тема не подвергалась на
протяжении произведения настолько большому изменению, чтобы она могла — при разных
своих появлениях — стать носителем различных музыкальных образов. Развитие,
разработка, видоизменение темы служили развитию одного образа, обогащению его
новыми свойствами, его видоизменению (иногда достаточно существенному) 1. Народная
песня, варьируемая в различных куплетах, также, как правило, не претерпевает резких
образных изменений. Наоборот, в музыке XIX—XX веков на основе трансформации одной
темы иногда создаются — в пределах одного произведения — разные, даже резко
контрастирующие между собой образы (метод свободного варьирования темы).
Тему как носителя главных черт музыкального образа, нельзя смешивать с самим
музыкальным образом. И не только в силу того, что, как сейчас упомянуто, на основе одной
темы могут создаваться разные образы, а один образ может быть воплощен в
последовательности разных тем. Образ и тема — явления и понятия разных порядков.
Музыкальный образ — понятие эстетическое, музыкальная же тема — понятие, имеющее
две стороны, тесно связанные между собой: образно-выразительную и музыкально-
техническую. Именно эту последнюю сторону подчеркивают, когда говорят о том,
насколько удобно «строить», «лепить» музыкальное произведение из того или иного
тематического материала. В связи с этим даже в некоторых программных произведениях,
например в «Шехеразаде» Римского-Корсакова, основные темы и мотивы не всегда
сохраняют свое первоначальное программно-образное значение при их дальнейших
появлениях (хотя бы эти темы и не подвергались особенно сильной
1
Обратное утверждение, однако, неверно. Разные темы внутри одного произведения вовсе
не обязательно являются носителями разных образов: часто они воплощают разные стороны или
разные этапы развития одного образа. Такое положение встречается в музыке самых различных
стилей. Иногда даже главная и побочная темы сонатной формы не воплощают двух разных образов.
<стр. 497>
трансформации), а представляют, как писал сам композитор, «чисто музыкальный материал или данные
мотивы для симфонической разработки» 1.
Образ не есть такое понятие, по отношению к которому можно ставить вопрос о музыкально-
технических признаках (например, о модуляции) или о синтаксических границах, как это возможно по
отношению к теме. В частности, образ не «проводится» в произведении несколько раз (подобно теме), а
с к л а д ы в а е т с я из всех проведений и преобразований сходного, а иногда и различного, тематического
(и не только тематического) материала.
Заметим также, что в конкретном произведении образ может предстать одновременно в нескольких
планах: например, песнь Варлаама «Как во городе было во Казани» из оперы Мусоргского «Борис Годунов»
воплощает и образ самого Варлаама, и обобщенный образ исторической песни о значительном событии
русской истории, и, наконец, связанные с этим событием частные картины-образы, обрисованные в различных
куплетах песни. И подобно тому, как на картине, передающей единый образ людской массы, образ народа,
могут быть вместе с тем ярко воплощены образы отдельных людей, отдельных типичных представителей
народа, так и в музыкальном произведении иногда возможно считать различные темы о д н о в р е м е н н о
и различными образами, и различными сторонами единого образа. В частности, можно говорить о едином
образе всей медленной части сонаты (например, об образе Adagio из сонаты Бетховена ре минор ор. 31 № 2) в
его сопоставлении с образом I части или финала той же сонаты и в то же время, углубляясь в анализ
медленной части, рассматривать две ее темы в качестве носителей двух различных, хотя и родственных
образов. Обычно как воплощение различных образов воспринимаются темы ярко различной ж а н р о в о й
п р и р о д ы (например, интродукция 5-й симфонии Чайковского содержит черты траурного марша н
хорала, главная партия — черты баллады, первая тема побочной группы — в си миноре — черты хоровой
песни, а основная тема побочной партии — в ре мажоре — черты вальса). Из отдельных музыкальных средств
наибольшее значение для восприятия двух тем, как носителей различных образов, имеет резкое различие в
темпе, обеспечивающее большой контраст.
Поскольку, несмотря на принципиальное различие между темой и образом, тематизм все же
является главным носителем музыкальной образности (и притом носителем реальным,
1
Н . А . Р и м с к и й - К о р с а к о в . Летопись моей музыкальной жизни. Музгиз, М.,
1955, стр. 166.
<стр. 498>
материальным), т е м а т и ч е с к и й анализ — важнейший элемент анализа музыкальных
произведений. Характер тем, их количество, соотношение, развитие, направление этого развития, изменения в
самом взаимоотношении тем (например, усиление их контраста или, наоборот, их сближение) — все эти
вопросы принадлежат к числу основных. Количество тем и их соотношения служат также существенными
критериями при общей систематике музыкальных форм. Другой важный критерий — синтаксические
структуры, формы, в которых изложены темы. И если тему, с одной стороны, не следует отождествлять с
образом, то, с другой стороны, ее нельзя смешивать и с этими ф о р м а м и и з л о ж е н и я , подобно тому
как, например, основной т е з и с оратора, выдвинутый в начале речи и затем развиваемый, не следует
смешивать с грамматическим с т р о е н и е м той фразы, в которой этот тезис выражен.
Настоящая глава посвящена подробному изучению той синтаксической структуры, которая является
наиболее типичной формой изложения темы (преимущественно в гомофонной музыке) и имеет очень большое
значение для понимания основных музыкальных форм.
В прежних учебниках форм можно встретить определение периода как «два предложения с
различными каденциями». Это определение неудовлетворительно, ибо само понятие «предложения»
в действительности возникает лишь на основе периода, как его часть. Кроме того, наличие двух
предложений не является обязательным признаком любого периода.
Традиционное понимание периода как формы, обязательно состоящей из двух сходных
предложений, узко: в качестве периода признавался лишь один его тип, хотя и очень важный.
Напротив, в работах Г. Римана понятие периода чрезмерно расширяется — период рассматривается,
как любое построение, которое по своим размерам и тематическому единству доступно для
метрического анализа 1. Исходя из этого, Риман рассматривает в качестве периодов разного рода
восьмитакты и шестнадцатитакты, хотя бы и не представляющие относительно законченной мысли.
Корень этой ошибки — отсутствие музыкально-смыслового критерия в определении периода.
<стр. 501>
В практике анализа важно научиться правильно указывать г р а н и ц ы периода. Устанавливая их,
мы исходим из того, что в периоде заключена одна цельная мысль. Отсюда вытекают следующие признаки,
говорящие об окончании периода:
1. Появление явно новой мысли;
2. Вслед за изложением мысли появляется часть, развивающая, разрабатывающая ту же мысль и
носящая характер неустойчиво-фрагментарный:
<стр. 502>
<стр. 503>
<стр. 505>
четырехтакт — на два двутакта и, наконец, двутакт — на два однотакта 1.
Мы приходим к выводу: «квадратность» есть синтаксический принцип,
обеспечивающий наибольшую уравновешенность и простоту отношений между частями
музыкальной мысли.
Квадратность иногда оказывалась мишенью для нападок — речь шла о
«механичности», «прокрустовом ложе»2. Эти обвинения могут иметь под собой почву лишь
в том случае, если квадратность возводится в универсальный, единственно «правильный»
принцип. Квадратность действительно имеет значение нормы для некоторых стилей —
преимущественно для музыки конца XVIII, XIX, начала XX века и особенно для некоторых
жанров — главным образом связанных с движением (марш, танец). Но и в этих областях
отход от квадратности, ее нарушение есть художественно ценный прием, преследующий
цели особой экспрессии (подробнее об этом см. § 6). Имеются вместе с тем и такие области
музыки, где максимальная простота, полное равновесие частей уступают место другим не
менее важным эстетическим требованиям. Так, свобода и широта дыхания в русской
лирической и эпической крестьянской песне суть такие эстетические качества, которые
почти несовместимы с соблюдением рамок квадратности. Таким образом, квадратность
есть лишь одна из возможных норм. Она содействует уравновешенности наиболее простым
и очевидным путем. Но впечатление уравновешенности может достигаться и более
сложными способами, не сводящимися к равенству частей: построения неодинаковые по
величине могут, однако, находиться в равновесии благо-
1
Легко убедиться, что никакая другая величина не обладает такими возможностями.
Нечетное по числу тактов построение с самого начала не может быть расчленено на две равные
и целые части. Но и четное, однако, неквадратное построение не может быть расчленено на
равные части до конца, т. е. вплоть до однотактов (например, двенадцатитакт делится на две
равные части по 6 тактов, шеститакт — на трехтакты, однако трех- такт либо окажется
неделимым, либо будет расчленен с нарушением целых чисел тактов). К аналогичному
результату мы придем, следуя противоположным путем, т. е. от наименьших построений —
однотактов: однотактное построение может быть уравновешено отвечающим ему другим
однотактным, возникающий двутакт — другим двутактом и т. д. В итоге создаются те же
квадратные величины. Все, что сказано здесь о равенстве уравновешивающих друг друга
построений, не противоречит законам масштабного развития: мы говорим о равнодлительности
частей п о и х о б щ и м о ч е р т а н и я м , не касаясь возможных при этом структур
суммирования, дробления и т. д. Так, например, два четырехтакта будут в целом уравновешивать
друг друга независимо от того, что один из них будет слитен, а другой будет построен, как
1+1+2 или 2+1+1 и т.д.
2
Крайне отрицательно относились к квадратности в массовых жанрах деятели РАПМ.
Резко критиковал «симметричную», «четырехугольную» музыку Ф. Бузони.
<стр. 506>
даря закономерности и законченности их внутреннего р а з в и т и я (прежде всего — мелодико-
ритмического и гармонического).
Обратимся теперь к а б с о л ю т н о й величине периода. Поскольку в форме периода излагается
хотя бы и скромная по масштабам м ы с л ь , период требует какого-то минимума протяженности. В периоде
обычно заключен некоторый тематический импульс («зерно», «ядро», «начальный толчок»), его дальнейшее
развитие и, наконец, завершение; иначе говоря, период должен состоять из р я д а частей. Иногда эти три
стадии — изложение, развитие, завершение — явственно отчленены друг от друга; таков, например, период
главной партии в сонате ор. 10 № 1 Бетховена: а) такты 1—8, б) такты 9—16 и в) такты 17—22 с
последующим дополнением тактов 22—31; таков и период в песне «Где наша роза» Глинки: а) 4 такта, б) 6
тактов, в) 4 такта и «отыгрыш». По большей же части одна стадия переходит в другую не столь заметно, более
непрерывно. Во всяком случае, они существуют в периоде то обособленно, то связно. Поэтому легко понять,
что двутакт еще не способен вместить все это. Даже и четырехтакт довольно редко служит рамками периода.
Четырехтактные периоды встречаются либо в темах миниатюрных пьес, особенно у Шумана1 (см. примеры
524, 525), либо при крупных тактах, в условиях умеренного темпа (примеры 526, 527, см. также ноктюрн ор. 9
№ 2 Шопена). Эти периоды обычно повторяются, что при небольших тактах почти становится правилом:
1
Например, в «Юношеском альбоме» семь пьес открываются четырехтактными
периодами. Встречаются двутактные построения, с успехом выполняющие функцию
предложения: средняя часть пьесы «Sicilianisch», 5-я пьеса из «Blümenstücke». Двутакты эти
мелодически и особенно гармонически насыщены. Они всегда повторяются и, будучи удвоены,
при обретают значение периода.
<стр. 507>
Имеет значение не только количество тактов, но и степень плотности их «заполнения», частота
«событий» (в особенности гармонических оборотов, см. пример 527 и 1-ю новеллетту Шумана); это
обстоятельство весьма важно при небольших тактах.
Наиболее распространенными оказываются периоды восьми- и шестнадцатитактные. Широко
развитые квадратные периоды иногда достигают тридцати двух тактов (см. главную тему IV части во 2-й
симфонии Скрябина, написанную в размере 12/8.
Но тридцатидвухтактные периоды большей частью встречаются при малых тактах, главным образом
— трехдольных; трехдольность часто трактуется как триольное деление одной доли, занимающей весь такт.
Поэтому тридцатидвухтактный период, например в вальсе, фактически подобен шестнадцатитактному (см.:
Моцарт. «Пражская» симфония, побочная тема финала; Чайковский. Вальс из «Евгения Онегина», тема h-moll;
Лядов. Прелюдия D-dur op. 3 № 1):
<стр. 508>
Заметим, что в периоде большого масштаба соответственно большое место (внутри каждого из
предложений) нередко занимает стадия развития, наступающая вслед за изложением тематического ядра и
связанная с неустойчивостью гармонии. Она может быть по ошибке принята за середину трехчастной формы
(см. пример 528, сравнить такты 1—8 и 9—16 в каждом из предложений). Верная точка зрения становится
ясной при анализе второго предложения.
Встречаются периоды и еще больших размеров, нежели показанные здесь, и связанные с особенной
широтой развития. Они, как правило, не придерживаются рамок квадратности и потому будут рассмотрены
позднее.
<стр. 510>
<стр. 511>
<стр. 512>
Остановимся теперь подробнее на более распространенном типе периода. Отчетливое деление на
два предложения связано с фиксацией внимания на концовках этих предложений, т. е. на каденциях. Поэтому
соотношение серединной и заключительной каденций приобретает решающее значение в гармоническом
строении периодов этого рода. От контраста каденций — меньшего или большего — зависит степень, с
которой оба предложения противопоставлены друг другу. Еще важнее формообразующая роль каденций —
возникает взаимодействие каденционных гармоний на расстоянии: особое единство, спаянность двух сходных
частей достигается тем, что неустойчивое или не вполне устойчивое окончание первой части получает свое
устойчивое разрешение в конце второй части 1.
При мелодико-ритмическом сходстве каденций они выделяются наподобие рифм (о рифменном
сходстве была речь в главе V); это еще больше связывает каденции, между ними образуется «арка» или
«соединительная интонация».
Как известно, наиболее просты и обычны два соотношения каденций: «полная несовершенная —
полная совершенная» и «половинная — полная». В первом случае создается впечатление досказывания
незавершенной мысли, ее категорического подтверждения:
1
В модулирующем периоде, а также в периоде, кончающемся половинной каденцией,
положение обратное. Но связь на расстоянии существует и здесь.
<стр. 513>
Во втором случае, самом обычном, контраст более силен. Противопоставление неустойчивости и
устойчивости достигает наибольшей рельефности, если в нем участвуют не только каденции, но и начальные
моменты, т. е. все крайние точки предложений. Тогда создается диалогический тип периода Т—D—D—Т, тип
«вопроса и ответа». Его можно встретить даже в самой неприхотливой, наивной музыке, например в немецкой
песне и танце и близких им темах в музыке венских классиков 1:
1
Период с простой мелодией вопросо-ответного типа может быть построен в основном и
на плагальных отношениях. Приведем пример из грузинской оперной классики:
<стр. 514>
(см. также трио менуэта из симфонии Es-dur Моцарта).
Интересная особенность периода этого типа в том, что второе предложение можно образовать путем
точной транспозиции первого на кварту вверх или квинту вниз, если S дана в виде IV ступени2:
1
Во многих случаях половинная каденция усилена до отклонения в D. Очевидно, это
создает еще больший гармонический контраст «вопроса» и «ответа».
2
На той же основе зиждутся некоторые субдоминантовые репризы в сонатной форме. В
трехчастной форме также возможна субдоминантовая транспозиция первой части для
образования репризы (см. прелюдию E-dur Баха из I тома «X. Т. К.», интермеццо из новеллетты
№ 2 Шумана и мазурку Скрябина ор. 25 № 3 e-moll).
То, что оставалось лишь возможностью, практически почти не используемой венскими классиками,
стало реальным фактом в более поздних стилях, начиная от Шумана1. Было бы ошибкой видеть
«механичность» в подобном построении периода: своеобразная его прелесть заключается в том, что та же
музыка слышится в новом, противоположном функциональном освещении; приход к тонике воспринимается
как нечто особенно логичное, неизбежное. Ладогармоническая перекраска2 — явление более новое, учтя это,
мы поймем, почему возможность, содержащаяся в обороте Т—D—S—Т, еще не претворялась в жизнь
венскими классиками.
1
Исключением у Бетховена являются некоторые темы скерцо (12-й сонаты, Allegretto 14-й
сонаты). Полная и точная транспозиция здесь связана с эффектом шутливой игры — переброски
или переклички. В другом жанре близка точной транспозиции тема медленной части 26-й
сонаты.
2
Не в смысле сохранения высоты мелодии, а в смысле нового тонального колорита.
<стр. 516>
(см.: Григ. «Свадебный день в Трольхаугене», такты 3—10; Скрябин. Прелюдия ор. 11 № 10).
Упомянем об особых видах серединных каденций, прежде всего — об остановках на S во всех ее
вариантах (IV, II, VI ступени), а также на DD (см. примеры 595 и 604). Для венско-классического периода это
еще не было обычным (см. пример 546) и стало чаще встречаться лишь в западной романтической и в русской
музыке. Отметим терцовые отношения, возникающие между некоторыми кадансами и тоникой: это бывает
при каденции типа прерванной (см. пример 524), затем — при остановке на D от параллели (излюбленный
каданс Шопена), а также на D от III ступени1 (см. пример 545; см. также: Шопен. Мазурка ор. 33 № 4, тема H-
dur, такт 8; Лист. «Сонет Петрарки» № 104, такт 10; Прокофьев. «Ромео у Джульетты перед разлукой», тема C-
dur):
1
Терцовое отношение здесь образуется с последующей доминантой основной тональности.
<стр. 517>
В музыке XX века серединные каденции включают также аккорды (и отклонения) в более сложном
отношении к тонике (например, IV b ступень минора в гавоте fis-moll Прокофьева,
<стр. 518>
IV # ступень мажора в «Песне Порги» из оперы Гершвина «Порги и Бесс»).
Периоды гармонически устойчивые обладают наибольшей замкнутостью. Периоды же
м о д у л и р у ю щ и е легче открывают дорогу дальнейшему развитию. Данные в начале произведения, они
естественно подводят к последующим неустойчивым частям (серединам, связкам и т. п.).
Протяжение модуляции очень неодинаково. Если в одних случаях она совершается только в
последний момент, захватывая лишь каданс:
то в иных случаях модуляция охватывает второе предложение целиком (например, в первом периоде «Rondo
alla turca» Моцарта или Andante сонаты op. 28 Бетховена1).
Общеизвестны наиболее простые модуляции — в V ступень мажора, в параллель и натуральную V
ступень (значительно реже — в мажорную D) минора.
Круг модуляций исторически постепенно расширялся. Так, включались тональности VI ступени. В
мажоре модуляция в минорную параллель стала своего рода нормой для музыки, связанной с русской и
восточной ладовой переменностью, чем, конечно, не исчерпывается ее применение (см. хор «То не соколы» в
финале II действия «Царской невесты» и вторую тему III части «Шехеразады»). Наоборот, модуляция в III
ступень, столь обычная для минора (в мажорную параллель), появилась лишь позднее в мажоре и особенно
связана с музыкой мягкого, лирического характера (пример 548).
1
Сюда относятся также случаи транспозиции первого предложения. В скерцо этой же
сонаты второе предложение переброшено в тональность D с уже знакомым нам по другим
скерцо Бетховена эффектом. На иной художественной основе это делает Григ (функциональная
перекраска, иногда с переменой лада, см. пьесы «Птичка», «Одинокий странник»).
Транспонировка может быть не вполне точной (см. главную тему «Пети и волка» Прокофьева,
где первое предложение переходит в III b ступень — Es-dur, а второе—-в III # ступень для Es-dur,
т.е. в G-dur).
<стр. 519>
(см. Шопен. Этюд ор. 25 № 5, средняя часть; Чайковский, «Благословляю вас, леса»;
Рахманинов. Прелюдия Es-dur op. 23; Дунаевский. Песня «Веселый ветер»).
Включались и тональности хроматических терцовых отношений и, еще позднее, тональности более
отдаленные1:
1
Выразительные возможности модуляции в периоде выступают, в общем, тем
определеннее, чем сложнее и отдаленнее тональные отношения и чем яснее сопоставлена
конечная тональность с начальной. Характерен в этом смысле пример 549 (см. стр. 520), где
транспозиция на тритон в тактах 23—30 отвечает словам «...друг друга они не узнали...».
<стр. 520>
<стр. 521>
Модулирующий период утверждает своей заключительной полной каденцией некую новую
устойчивость. Однако это окончание, с точки зрения целого, неустойчиво1. Существует и другой вид периода,
где отсутствие устойчивого конца еще более очевидно,— период с заключительным половинным кадансом.
Такие периоды нередки в музыке XVIII века:
(см. сарабанду из французской сюиты d-moll Баха; Ригодон c-moll Рамо, Гавот из III акта «Альцесты» Глюка).
финального рондо сонаты B-dur № 3). Наиболее очевидный смысл применения таких периодов —желание
избежать слишком большой (для данного момента формы) законченности. Но есть и более глубокие причины.
Появление таких периодов связано с тем, что в музыке XVIII века еще не всегда проводилось
отчетливое разграничение между заключительным трезвучием как неустойчивой ступенью основной
тональности и как тоникой новой тональности; поэтому V ступень как бы приравнивалась к I ступени в
тональности доминанты, и период приближался к модулирующему. Аналогичное явление встретится нам при
изучении сонатной формы: вместо действительной модуляции в D главные (или связующие) партии в музыке
XVIII века нередко довольствовались усиленным интонированием V ступени перед появлением побочной
партии. Окончание периода главной партии половинной каденцией как раз и служит иногда подготовкой
побочной партии; тем самым подтверждается связь этих двух явлений — периода с заключительной
половинной каденцией и немодулирующего подхода к побочной партии:
Заметим, что даже экспозиции иногда оканчивались половинной каденцией в главной тональности
(например, 1-я соната Скарлатти); наконец, половинная каденция завершала медленные части некоторых
старинных циклов.
Есть, однако, и более общая основа существования подобных построений. Они, казалось бы,
противоречат требованию законченности, какое предъявляется периоду. Но в определении периода нет речи о
законченности полной и всесторонней — обладай он такой идеальной завершенностью, ослабела бы его связь
с дальнейшим течением музыки. Относительная же законченность возможна и без участия гармонии
(взаимная уравновешенность двух предложений, квадратность строения, ясность масштабно-тематической
структуры, завер-
<стр. 523>
шенность мелодического рисунка, рифменное сходство каденций). Особенно же ясна она из продолжения
(характер середины, разработки и т. д.). Можно сказать, что завершенность такого периода создается (или, по
крайней мере, намечается) еще внутри него и затем подтверждается вне его, »а его пределами. Именно в силу
сказанного можно понять, почему подобные периоды продолжали иногда появляться и в XIX веке, особенно у
Шумана в его миниатюрах (см. пьесы « Романс», «Отзвуки театра», «Зима» из «Альбома для юношества»,
«Пуганье» и «Ребенок дремлет» из «Детских сцен», первый эпизод «Арабески», первая тема из 5-й
новеллетты, пьесы «Паганини» и «Бабочки» из «Карнавала»).
В вокальной музыке периоды с половинной каденцией оправданы прежде всего тем, что вокальное
произведение может и при отсутствии полной законченности в музыке опираться на законченность в тексте
(см. романсы Чайковского «Ни слова, о друг мой», Римского-Корсакова «Звонче жаворонка пенье»).
<стр. 524>
1
Более того, замкнутый период образуется даже при полном мелодическом тождестве
обоих предложений (включая и концовки) благодаря различию гармоний (см. «Листок из
альбома Шумана, тему баллады Грига).
<стр. 525>
Еще большей замкнутости и цельности период повторного строения может достигнуть, если
сходство его предложений лишь частично, если второе предложение вносит интенсивное развитие,
объединяюще действующее на весь период; такие примеры будут приводиться в дальнейшем.
Наоборот, периоды единого строения, будучи внутренне более цельными, чем периоды повторного
строения, зато лишены такого сильного утверждающего средства, как повторность. Поэтому для них имеет
большое значение очень обычная точная повторность всего периода, например, в начальных периодах
простых форм (указываемая по большей части знаком репризы без выписывания).
Иногда композитор ставит знак повторения не столько по глубокому внутреннему побуждению, сколько
по укоренившейся традиции («по инерции»). Это чувствуется в некоторых пьесах Шумана, Грига. Дело
чуткого исполнителя — взвесить все «за» и против», прежде чем решиться на отказ от повторения.
восприятию современного слушателя, усилив его динамику, убыстрив темп развертывания событий;
данная музыка могла казаться в момент ее создания современникам относительно сложной и потому
допускающей или даже требующей повторений, тогда как дальнейшее развитие общественного
случае, конечно, исполнителю надлежит действовать с большой осмотрительностью, дабы не исказить дух
Иногда повторность всего периода единого строения дается в виде вариации, не меняющей
существа структуры
<стр. 526>
(ср., например, такты 1—4 и 5—8 в ноктюрне ор. 9 № 2 Шопена) 1. Иногда повторяется с целью утверждения
не весь период единого строения, а отдельно его вторая половина, которая большей частью непериодична (см.
побочную тему I части 6-й симфонии Чайковского, ср. такты 1—8 и 9—12, а также прелюдию Скрябина ор. 15
№ 5).
Из сказанного следует, что при всем принципиальном различии двух типов периода им присущи и
некоторые общие черты: тенденция к единству и замкнутости есть и в периоде повторного строения,
тенденция к утверждающему (полному или частичному) воспроизведению имеется и в периоде единого
строения.
Рассмотрим подробнее каждый из двух видов периода. Период повторного строения отличается, в
общем, большой простотой и пользуется огромной распространенностью. Простота, ясность строения делают
его чрезвычайно ценным для массовых жанров — танцев, маршей, песен. Однако и в других, самых
разнообразных жанрах и формах гомофонной музыки роль этого периода очень велика: эта структура
способствует четкости, рельефности, легкой запоминаемости музыкальной мысли, соразмерности ее частей и
вместе с тем — динамичности (ибо полный совершенный каданс, как правило2, дается только в самом конце).
Корни периода повторного строения уходят в музыкальное творчество многих народов3. Вместе с
тем проникновение его в профессиональную музыку требовало сформирования в этой области некоторых
условий. Тема, как мысль достаточно протяженная, индивидуализированная на всем протяжении, а с другой
стороны, прочно сплоченная в одно целое и обладающая завершенностью, исторически «кристаллизовалась» с
большой постепенностью. В музыке XVII и значительной части XVIII века была велика роль
о т д е л ь н ы х м о т и в о в , далеко не всегда складывавшихся в монолитные темы (таково, например,
многое в музыке Д. Скарлатти, раннего Гайдна); «мотивность» зачастую преобладала над «тематизмом». С
другой стороны, музыка, тяготевшая к широте развития, часто давала перевес так называемым «общим
формам движения» (секвенции, сравнительно менее индивидуализиро-
1
Разумеется, период повторного строения столь же часто подвергается точному
повторению, но здесь это повторение не вносит принципиально нового момента и поэтому не
имеет столь существенного формообразующего значения.
2
Исключения бывают, во-первых, в модулирующем периоде, где только серединный
каданс может быть полным в главной тональности, и, во-вторых, в особом случае, когда имеется
точное повторение одного и того же предложения (об этом см. дальше).
3
В некоторых научных работах этот тип периода даже именуется « т и п о м п е с н и » .
<стр. 527>
ванные мелодические движения, пассажи) над характерными интонациями (таково многое в музыке И. С.
Баха).
Новой гомофонной теме предстояло опереться на простые, по ясные и запоминающиеся мелодии
народно-бытовых жанров, впитать высокую характерность, присущую мотивам еще не вполне
откристаллизовавшихся тем, обогатиться широтой и динамикой развития, отличающими полифонические и
родственные им жанры.
Таковы те предпосылки, которые были необходимы, чтоб создать крупное «ядро» классического
периода, его повторяемую часть — предложение. Но для того, чтобы такое предложение легло в основу
периода, требовалось еще одно условие — нужно было достигнуть высокой развитости гармонического
мышления. Должна была сформироваться полная, внутренне законченная система функций; должна была
стать ясной связь между кадансами, помогающая сплотить оба предложения в один период. Итак, более или
менее видоизмененное повторение этого предложения при ясно выраженном взаимодействии каденционных
гармоний на расстоянии — вот основа периода повторного строения. Мы видим, таким образом, что форма
периода повторного строения, представляющаяся нам сейчас такой простой, естественной, само собой
разумеющейся, могла возникнуть лишь на сравнительно высокой ступени развития музыкального
исторического мышления.
Степень сходства предложений бывает очень различна. Уже упоминались периоды, где различие
предложений сводится к одному-двум каденционным аккордам, а также периоды с мелодическим тождеством
предложений при гармоническом их расхождении. Предельным является такой случай, когда предложения
п о л н о с т ь ю тождественны, иначе говоря, вместо второго предложения еще раз проводится первое. Хотя
обычный период повторного строения здесь и не образуется, но повторенное предложение с полным кадансом
вполне заменяет период, исполняет его функцию; поэтому мы можем рассматривать его как особый вид
периода повторного строения:
Такая замена возможна, во-первых, потому, что разница между периодом с минимальным
изменением во втором предложении и точно
<стр. 528>
повторенным предложением очень невелика; во-вторых, потому, что такое предложение, как
правило, гармонически очень устойчиво, и повторение усугубляет эту устойчивость; в-третьих,
такое предложение, как правило, не состоит из двух сходных частей, а потому даже точное его
повторение, привнося новый для него принцип периодичности, тем самым создает впечатление
более высокой, более крупной формы («один восьмитакт», а не «два одинаковых четырехтакта»). Но
особенно важно то, что такое повторенное предложение «ведет себя» так же, как период: служит
темой, предшествует середине или эпизоду, варьируется и т. д. 1
1
К заменяющим период построениям мы обратимся на более широкой основе (стр. 542).
2
Противоположный принцип — «приведение к единству» в периоде применяется редко
(см. темы «Песни без слов» Мендельсона E-dur № 9, арии Джильды). Этот принцип зато широко
применяется в более крупных формах, начиная от репризной двухчастной и кончая рондо, а так
же сложносмешанными формами, имеющими рефрен.
<стр. 529>
В некоторых случаях сходство сохраняется лишь в самом начале предложений. Это «сходство
инициативы» должно быть, однако, интонационно выпуклым, иначе принадлежность периода к данному типу
окажется сомнительной:
Большое значение для цельности периода повторного строения и для его динамики имеет
мелодическое развитие. Оно сплошь да рядом «преодолевает» повторность и связан-
<стр. 530>
ную с ней расчлененность периода. Речь идет как о завоевании общей для всего периода кульминации во
втором предложении, так и в более широком смысле — о появлении новых, обогащающих период
мелодических элементов:
(ср. с начальными фразами. См. также первую тему III части «Шехеразады» и примеры 543, 556, 557).
Второе предложение часто бывает более законченным по структуре, чем первое. Так, например,
нередки случаи, где паре периодичностей первого предложения отвечает суммирование во втором
предложении:
<стр. 531>
(см. также мазурки Шопена ор. 6 № 2, такты 17—24, ор. 67 № 4, такты 17—32, первый период трио в «Марше
Черномора», а также пример 577). В других случаях «перемене в четвертый раз» отвечает во втором
предложении отчетливое суммирование:
<стр. 532>
Мы видим, какими богатыми возможностями располагает период повторного строения. Этот вид
периода до последнего времени рассматривался (а иногда и рассматривается сейчас) как единственный,
заслуживающий названия периода. Другие разновидности периодов, не состоящие из сходных предложений,
получали иные названия; но фактически признавалась их равноценность периоду — способность выполнять
аналогичную функцию законченного изложения музыкальной мысли.
То, что было сказано на стр. 526 об исторических предпосылках возникновения периодов
(постепенность перехода от «мотивности» и «общих форм» к цельной, характерной и протяженной теме),
относится и к периоду единого строения. В частности, группа мотивов, завершенная кадансом, представляет
собой старинный прототип такого периода:
<стр. 533>
<стр. 534>
С другой стороны, широко применялась такая форма, когда вначале имелось небольшое и не
претендующее на завершенность тематическое ядро, за которым следовало более или менее длительное
развертывание, т. е. гармонически неустойчивое (обычно секвентно-модулирующее) и тематически
разработочное изложение, приводящее к заключению в новой тональности. Такую форму, частую в первых
частях танцев баховских сюит, называют « п е р и о д т и п а р а з в е р т ы в а н и я » (см. аллеманды из
3-й и 6-й французских сюит, куранту из 2-й французской сюиты).
Наряду с танцами (аллемандами, курантами, жигами) у такие периоды часто применялись в
прелюдиях и инвенциях. Тематическое ядро во многих случаях имело вид развернутого каданса Т—S—D—Т
(прелюдии d-moll, es-moll из I тома «X. Т. К.»), иногда представляло вопросо-ответный диалог (двухголосная
инвенция C-dur), проводилось имитационно (инвенция d-moll), с вертикальными перестановками (инвенция E-
dur). Развертывание отличается постепенностью и„ большей частью, непрерывностью; в секвенцировании
преобладает нисхождение, что придает ему оттенок ответности по отношению к ядру: ядро отличается
большей активностью или, по крайней мере, определенностью и оформленностью, тогда как нисходящая
секвенция представляет более инертный тип движения. Очень обычно дробление в качестве приема развития,
иногда даже повторное (двойное). В развертывании возможны две стадии с различными модуляциями в
каждой из них (см. куранту и жигу из 2-й французской сюиты, а также
<стр. 535>
прелюдию fis-moll из II тома «X. Т. К.»). После заключения с полным кадансом в побочной тональности
возможно дополнение, укрепляющее этот каданс.
В танцевальных произведениях период повторяется и совершенно ясно отделяется от второй части
произведения. В прелюдиях же и инвенциях повторения, как правило, нет, и переход ко второй части —
плавный, менее заметный. В этом сказывается полифонический склад данных жанров. Вообще же период типа
развертывания образовался под сильным влиянием полифонии, ее мелодики и принципов развития.
Соотношению частей периода близко соотношение индивидуализированного ядра и более обобщенного
движения в теме фуги; более того, мелодия в периоде с развертыванием иногда представляет как бы перевод
полифонической структуры в одноголосие: части этого периода относятся друг к другу примерно так, как
проведение темы в фуге (вместе с ответом) к первой связующей интермедии или как вся экспозиция фуги к
последующей интермедии. В главе, посвященной сонатной форме, будет показано, что этот период был одним
из предшественников сонатной экспозиции.
И кадансово замкнутая мотивная группа и период типа развертывания существовали еще до того,
как вполне оформился развитый период повторного строения. Но в эпоху, когда гомофонный склад расцвел и
достиг полной зрелости, период единого (неповторного) строения развился на новой основе. Он вобрал в себя
те свойства, какими обладал период повторного строения — мелодически выпуклый тематизм,
взаимодействие гармоний (особенно каденционных) на расстоянии,— и обогатился сверх того высокой
цельностью развития, в частности — масштабного (отсюда и термин — п е р и о д е д и н о г о
с т р о е н и я ). Этот новый период единого строения становится характерным как для непрерывно
развивающихся лирических тем, так, в особенности, и для динамичных сонатно-симфонических тем 1.
Как уже сказано, важной основой единства в периоде неповторного строения являются масштабно-
тематические
1
На примере периода единого строения мы снова видим, как явления, внешне сходные по
некоторым своим чертам, могут возникать в р а з л и ч н ы e исторические эпохи и обусловлены
разными причинами. Приходится встречаться с известным сходством явлений, еще не
достигших зрелости и, наоборот, уже оставляющих позади себя один из зрелых периодов;
таково, например, как мы увидим в будущем, соотношение «доклассически» свободных форм
XVII—XVIII веков типа фантазий, токкат и т. д., еще не имеющих в своем арсенале таких
высокоразвитых форм, как сонатная, сложная трехчастная, и новых свободных форм XIX века,
уже полностью использующих весь арсенал классических форм, сочетающих друг с другом и
трансформирующих эти формы.
<стр. 536>
закономерности. Нужно подчеркнуть, что каждая масштабно-развитая структура здесь охватывает весь
период, а не одно предложение, как это происходит в периоде повторного строения.
Период неповторного строения может быть объединен любой известной нам структурой. Таковы,
например, пара периодичностей (пример 568), перемена в четвертой четверти (пример 569), суммирование
(примеры 557, 570, 579), косвенное суммирование (с неслитной объединяющей частью, примеры 530, 532),
дробление (примеры 529, 531), дробление с замыканием (примеры 533, 552, см. также Adagio из сонаты ор. 13
c-moll Бетховена и побочную тему 6-й симфонии Чайковского) :
<стр. 537>
В периоде неповторного строения может возникать репризный элемент, если имеется отход от
основного тематического зерна, а за ним —возврат к этому зерну. Это возможно, например, в замыкающем
построении после дробления (побочная тема 6-й симфонии Чайковского), или после изменения в третьей
четверти (прелюдия Скрябина
ор. 16 № 4 fis-moll), или в виде симметрии крайних и средних построений (первый период пьесы Шумана
«Отчего?», где последний — четвертый четырехтакт есть реприза первого, в то время как два средних
четырехтакта приближаются к типу неустойчивой середины). Репризное строение, конечно, придает периоду
большую законченность. Здесь ярко проявляется общая закономерность периода: способность вмещать
начальный импульс, дальнейшее развитие и, наконец, завершение.
Если период единого строения делится на предложения, то, как вытекает из его определения, эти
предложения несходны. Степень этого несходства может быть значительной, порою достигая контраста. Если
же такой контраст возникает между предложениями м о д у л и р у ю щ е г о периода, то образуется
большее или меньшее приближение к сонатной экспозиции: первое предложение можно понять как прототип
главной партии, второе предложение — если оно целиком жучит в новой тональности — как подобие
побочной партии. Таков, например, начальный период менуэта из сонаты A-dur Моцарта (10+8); подобную
трактовку периода в новое время
<стр. 538>
мы встретим у Грига в пьесе «Весной» ор. 43 (первое предложение — 8 тактов, модулирующее начало второго
предложения в роли «связующий партии» и продолжение, как «побочна» партия»). Сходная ситуация может
возникнуть и в модулирующем периоде повторного строения, если во втором предложении постепенно
накапливаются новые, более или менее контрастирующие элементы или же если по окончании периода
появляется дополнение с новым материалом, закрепляющее новую тональность. Таковы начальные периоды
менуэта из «Кайзер-квартета» Гайдна ор. 76 № 3, «Песни без-слов» № 39 Мендельсона. Аналогичные явления
в периодах,, промежуточных между повторным и неповторным типами,— в 28-й сонате Бетховена (побочная
партия — с 17-го такта, «заключительная» — с 26-го такта), в песне Грига «С примулой» 1.
Возвращаясь к периоду единого строения, отметим еще один его вид.
Отсутствие повторности, как основы периода, выражается, в частности, и в том, что все отдельные
построения, на которые период членится, могут быть несходны между собой, более или менее контрастны.
Такие периоды, тематическую схему коих можно представить как a+b+c+d, или близкие им встречаются
иногда у Моцарта и Бетховена, мелодическая щедрость которых проявляется и в таком постоянном мелодико-
тематическом обновлении2. Характерно, что в при-
1
Интересно сравнить разные пути, которыми период сближается с сонатной экспозицией.
В периоде типа развертывания контраст мало ощутим, выделить «побочную партию»
затруднительно; зато уровень р а з в и т и я внутри периода достаточно высок. В только что
описанном периоде, на оборот, непрерывность развития не так велика, но зато возрастает
конструктивная ясность и тематическая определенность контрастирующих: частей. В этом
несходстве сказалось различие полифонического и гомофонного методов письма.
Существуют и случаи промежуточные: в финале 6-й сонаты Бетховен» полифоничность
фактуры постепенно уступает место фактуре гомофонной; (как иногда бывает и в баховских
периодах развертывания), но степень гомофонности здесь гораздо большая, и возникает
известная контрастность.
2
Описанный случай встречается отнюдь не часто. Структура, основанная на контрасте
всех построений, изредка встречается и внутри предложения (в периоде повторного строения,
см. пример 571).
Как мы уже видели, в примерах 568—570, повторность обычна в периодах единого
строения, но только как периодичная ч а с т ь общей непериодичной структуры. Поэтому
важно подчеркнуть, что разграничение обоих типов периода основано не на большем или
меньшем к о л и ч е с т в e сходных элементов, а на том, лежит ли сходство в о с н о в е
структуры. В периоде единого строения АААВ сходных элементов больше, чем в таком периоде
повторного строения, где сходство есть лишь в началах предложений. Отсюда следует также,
что разграничение типов периода основано на крупном, а не на мелком членении (наличие или
отсутствие сходных п р е д л о ж е н и й , а не сходных наименьших частей периода — мотивов
или фраз).
<стр. 539>
мере 571 (а также в теме Adagio из Патетической сонаты Бетховена) ясно выражена структура дробления с
замыканием; она принимает на себя обязанность главного объединяющего фактора, особенно важного в
условиях тематической разнородности:
Особого рода периоды единого строения находим мы в русской народной песне, прежде всего —
лирической («протяжной» или «голосовой»). Свободные от проявлений регулярной, четкой метрики, эти
песни свободны и от норм квадратности. Не характерны для них и строгие масштабно-тематические
структуры; лишь пара периодичностей и изредка более
<стр. 540>
сложные группы периодичностей могут там встретиться1. Если в периодах профессиональной музыки
соотношения тематических элементов представляют собой повторение (простое или видоизмененное), либо
контраст, то в лирической народной песне преобладает прием развития из первоначального мелодического
зерна, свободное распевание исходных, основных интонаций, что дает впечатление продолжающегося
дальнейшего течения мелодии. Этот прием принято называть свободной вариантностью. Таким образом, для
русской протяжной крестьянской песни характерны периоды единого строения, мало метризованные,
неквадратно сложенные и свободно-вариантные по тематизму.
Описав два основных тематических типа периода, мы должны иметь в виду, что они вовсе не
отделены друг от друга какой-либо непереходимой гранью. Музыкальные формы отличаются
исключительной гибкостью, пластичностью, и мы не раз будем убеждаться в том, что существование каких-
либо родственных форм, некиих А и В, означает и существование переходных, промежуточных форм,
лежащих между этими А и В2. Именно так обстоит дело и в отношении типов периода. Есть немало случаев,
где сочетаются признаки периода повторного и неповторного строения. Так, в некоторых образцах сходство,
слегка намеченное в начале (иногда возвращающееся в самом конце как «рифменное») и притом неполное,
тотчас отступает под напором новых элементов второго предложения:
<стр. 541>
В других образцах сходство выражено больше, однако оба предложения составляют
одно структурное целое (например, первое предложение расчленено на две части, тогда как
второе, будучи более слитным, играет суммирующую роль (см. пример 530, а также Adagio
сонаты ор. 2 № 1 f-moll Бетховена и репризу «Valse noble» из «Карнавала» Шумана).
Грань между двумя типами периода становится условной, если период единого строения
повторяется с незначительными изменениями (например, со связкой между периодом и его повторением). Он
может быть принят тогда за одно предложение, а оба проведения, вместе взятые, — за период повторного
строения. Это тем более возможно, что даже точное повторение н е п е р и о д и ч е с к о г о построения,
как мы уже знаем, приближается к более высокой форме. Будем ли мы в таких случаях называть периодом
одно проведение или же оба — большого практического значения не имеет. Важнее установить, что
гармоническая и структурная завершенность отдельного проведения говорит о чертах периода единого
строения, тогда как закрепляющее воспроизведение сближает все целое с периодом повторного строения (см.
мазурку ор. 7 № 1 Шопена, 24 такта).
Рассматривая оба типа периода, мы уже уделяли внимание процессам р а з в и т и я , которые
вносят определенную активность или напряженность в течение музыкальной мысли. Резюмируем важнейшие
виды развития, которые могут проявиться либо в одном из двух типов, либо в том и другом.
1. Единая линия гармонического развития, дающая замыкание не ранее конца периода. Напомним
про перемещения первого предложения с гармонической его переработкой (в частности — вопросо-ответные
типы). Сюда относятся, да лее, периоды, где устойчивый (или относительно устойчивый) момент максимально
отодвигается к концу. Мы встречаем их еще у Баха; в главе IV шла речь о сарабандах, где накопление
неустойчивости отвечает внутренней эмоциональной напряженности, иногда даже скрытому драматизму.
Позднее такое гармоническое нагнетание и отодвигание разрешения проникают в некоторые темы Шумана и
Шопена. Встречаются периоды, основанные на противопоставлении взаимно неродственных неустойчивых
тональностей, после чего лишь появляется главная, устойчивая тональность и ее тоника (рас смотренное в
главе IV ладотональное сопоставление с результатом. Как показывают примеры, такие периоды характерны
для частей продолжающего, а не начального характера).
2. Родственно предыдущему отнесение центра тяжести во вторую половину или к концу периода.
Это достигается прежде всего соответствующим расположением кульминации — мелодической или
гармонической. Помимо собственно вер-
<стр. 542>
шин такую роль играют тональные отклонения в третьей четверти (иначе говоря—в зоне золотого сечения)
периода. Прекрасный пример, где совмещаются мелодические и гармонические средства развития,— тема «32
вариаций» Бетховена.
К данной области относятся также многие случаи масштабно-тематического развития, которые в
динамическом смысле носят активно-восходящий характер.
3. Помимо мелодического, гармонического, структурного развития, существует
фактурное развитие во втором предложении. По сравнению с первым предложением
фактура оказывается более развитой, плотной, звучание становится более мощным,
напряженным. При этом первое предложение обычно предвещает изменения, вводимые во
втором, так как накопляет динамику, ищущую своего выражения «вовне». Так, в побочной
партии сонаты Шопена b-moll первое предложение содержит две остронеустойчивые
вопросительные фразы, за ними следует дробление в третьей четверти с мелодической и
гармонической активизацией, замыкание же — четвертая четверть — своим небольшим
спадом не компенсирует нарастания первых трех четвертей; это делает особенно
оправданным возврат не простой, а усиленный, что и происходит с самого же начала
второго предложения. В теме главной партии 4-й симфонии Чайковского нагнетательную
экспрессию создают дробность мотивов, частота задержаний, секвентность; мелодия
первого предложения представляет обращенную волну, т. е. неустойчивую форму рисунка,
и приводит к гармонически неустойчивой кульминации в конце; все это прямо требует
дальнейшей динамизации, которая тотчас сказывается в фактуре второго предложения и в
связанной с ней громкости звучания.
Особо важный процесс развития, связанный с изменением общей протяженности (обычно — с
разрастанием) и с преодолением заданных первым предложением квадратных рамок, мы специально
рассмотрим в § 6.
Построения, выполняющие функцию периода. Нам уже приходилось встречаться со случаями,
когда на месте ожидаемого периода находится построение, не вполне отвечающее его признакам (например,
кончающееся половинным кадансом или даже, как это бывает в незавершенных периодах, совсем не имеющее
каданса).
Отчего и при каких условиях это возможно? Основное назначение периода заключается, как мы уже
знаем, в изложении относительно завершенной мысли; в более тесном смысле это есть изложение гомофонной
темы. Но такая функция периода может быть «передоверена» при некоторых условиях и построениям менее
завершенным или же менее развитым, чем период. Выступать в роли периода способны отдель-
<стр. 543>
ные построения, сложенные наподобие предложений, построения, лишенные полного каданса или, наоборот,
дважды дающие одинаковый полный каданс.
Так, первые части простых трехчастных форм иногда не имеют деления на предложения и в то же
время кончаются половинным кадансом; такое построение может быть принято целиком за одно предложение.
Но функцию периода оно все же выполняет — за ним следует середина и реприза с полным кадансом (можно
сказать, что первая часть вместе с репризой представляют два предложения периода повторного строения,
между которыми находится середина). Таковы, например, первые 7 тактов финала 3-й симфонии Чайковского,
первый восьмитакт прелюдии для левой руки ор. 9 Скрябина.
В других случаях, напротив, функцию периода выполняет дважды проведенное без изменений
небольшое, вполне устойчивое построение типа предложения с полным совершенным кадансом; таковы
некоторые миниатюрные темы-рефрены в рондо французских клавесинистов (например, «Любимая»,
«Пассакалья» Куперена) или темы народно-песенного происхождения (первый восьмитакт «Персидского
хора» Глинки).
Если в первом случае одно предложение играло роль периода единого строения, то во втором случае
два одинаковых предложения играют роль периода повторного строения. Возможен и до некоторой степени
противоположный случай, когда часть, имеющая все черты обычного периода, все же не приобретает
значения периода, а в этой роли выступает более крупная часть; такой случай мы вскоре рассмотрим
(«сложный период»).
Теперь мы можем сделать вывод: замена периода родственным, но не тождественным ему типом
построения возможна при двух условиях — внутреннем и внешнем.
Первое условие—данное построение носит экспозиционный характер, излагает тему, а не
разрабатывает ранее изложенную тему, не служит связкой; выполнение функции периода не свойственно
построениям, сочетающим гармоническую неустойчивость со структурной незамкнутостью (например,
модулирующим секвенциям из нескольких дробных звеньев).
Второе условие—заданным построением следует такая часть произведения, которой надлежит
появляться после темы. Это может быть — в зависимости от общего типа формы— как неустойчивая, так и
устойчивая часть; середина в трехчастной форме, куплет в рондо, вариация после краткой темы.
Таким образом, критерии для построений, выполняющих функции периода, сходны с теми, какие
(см. стр. 501—504) устанавливают границы периода. Само собой разумеется, что
<стр. 544>
речь о построениях, выполняющих функции периода, может идти лишь по отношению к тем стилям, для
которых периоды типичны.
В заключение мы ознакомимся с типом периода, где имеет место масштабный рост, основанный на
видоизмененном повторении ц е л о г о п е р и о д а . Для создания более крупной формы необходимо такое
значительное изменение, которое способствует объединению двух проведений периода в одно целое.
Наиболее обычное и бесспорное изменение этого рода— возникновение новой заключительной каденции при
повторении; новая каденция вступает в такое же взаимодействие с прежней, какое существует внутри
обычного периода повторного строения. Таким образом два простых с х о д н ы х периода с различными
каденциями сливаются в один высший период, который получает название с л о ж н о г о . Простые периоды
становятся с л о ж н ы м и п р е д л о ж е н и я м и этого периода:
<стр. 545>
Нечетные части (оба А, т. е. начальные предложения простых периодов) очень часто оказываются
совершенно тождественны — так же, как аналогичные построения в простом периоде повторного строения
(см. стр. 528).
Мы показали сложный период в процессе его создания как сложение законченных частей —
простых периодов — в большее целое. Но результат этого процесса — сложный период — нужно рассмотреть
и с противоположной точки зрения, более широкой: период, членящийся на предложения, которые сами по
себе представляют периоды или, по крайней мере, подобны периодам. Это значит, что в пределах сложного
периода уже нет необходимости давать полное завершение первому простому периоду. Более того, при
неполной его завершенности потребность во втором проведении явно возрастает, равным образом выигрывает
и сплоченность сложного периода. И на практике часто встречается нарочитое снижение законченности A 1 ,
что образует естественный с е р е д и н н ы й к а д а н с сложного периода:
(см. также этюд ор. 10 № 2 Шопена).
При неустойчивости серединного каданса (например, при половинной каденции) первое сложное
предложение не образует законченного периода, и весь сложный период можно представить себе как период
из ч е т ы р e x (простых) предложений с тождеством нечетных предложений и некоторым (иногда
значительным) различием четных (см. этюд
ор. 10
<стр. 546>
№ 9 Шопена, 16 тактов; последнюю, третью тему побочной группы в 5-й симфонии Чайковского, а также 64-
тактный начальный период концертного вальса Глазунова D-dur
op. 47). Как и в простом периоде, но гораздо реже существует и вопросо-ответный вид сложного периода (по
типу Т—D, D—Т) ; ему присущи особая симметрия и законченность:
<стр. 547>
Противоположен обычному типу такой, где второе проведение основано на транспозиции первого,
однако приводит к аналогичному кадансу (см. этюд Шопена a-moll op. 25 № 11, обратить внимание на
большие масштабы периода — 36 тактов сложного размера). Существует, однако, и сложный период, где
транспозиция дана без возврата в основную тональность (см. концерт Es-dur Листа, II часть, последняя тема C-
dur — E-dur, звучащая на фоне трелей в партии пианиста).
Заменяя собою буквальное повторение, сложный период дает простор для вариационных изменений.
В нем вполне возможно фактурное варьирование (см. сонату Моцарта D-dur № 17, 16 тактов, и этюд Шопена
As-dur op. 10 № 10); особенно же уместно применение сложного периода для ансамблевых сопоставлений. В
камерных произведениях и концертах повторение периода поочередно у двух участников ансамбля обычно.
Замена такого «ансамблевого повторения» сложным периодом придает чередованию партий большую
органичность и цельность (см. I часть Adagio из 2-го концерта Рахманинова) .
Описанный тип сложного периода начинает встречаться у Моцарта, главным образом, как
ансамблевый:
<стр. 548>
1
Отметим особенно оригинальный случай, где первый простой период повторного
строения сочетается со вторым, гораздо более динамичным периодом единого строения; это
образует своего рода суммирование, благодаря которому цельность сложного периода сильно
выигрывает (реприза «Valse noble» из «Карнавала» Шумана).
<стр. 549>
(см. Adagio 16-й сонаты Бетховена, 16 тактов, и похоронный марш из 3-й симфонии, 16 тактов).
Можно говорить о сложном периоде и в противоположном случае: соединяются периоды
п о в т о р н о г о строения, где нет гармонического различия каденций, но зато имеется новая мелодическая
концовка или существенно новый момент внутреннего развития, например расширение:
§ 5. Части периода
Мы уже пользовались известными учащемуся сведениями о построениях меньших, чем период.
Дополним и систематизируем эти сведения.
Период не может представлять собою неделимое целое, совершенно лишенное цезур2. Это
противоречило бы роли периода как формы, в которой изложена музыкальная мысль. Каждый период так или
иначе расчленяется на части, но характер членения — крупного или мелкого, равномерного или
неравномерного, количество стадий членения -все это бывает различным. Мы рассмотрим сначала тот тип
членения, который считается основной нормой для классического периода, а затем перейдем к иным типам.
Этот тип членения содержит т р и с т а д и и : предложение, фраза, мотив. По мере уменьшения
масштабов, т. е. дробле-
1
Отметим еще один случай, где есть лишь приближение к типу сложного периода. Иногда
чертами простого периода наделяется не половина, а четверть крупного периода, иначе говоря —
первая поло вина предложения, носящая экспозиционный характер (см., например, Интермеццо
Брамса ор. 117 Es-dur). Но по большей части она не удовлетворяет требованиям периода и является
только развитым изложением тематического ядра (например, в вопросо-ответной форме, см. первые
8 тактов темы главной партии в сонате b-moll Шопена). Напомним сказанное на стр. 508 о
возможных ошибках при анализах крупных периодов.
2
Поэтому мы считаем неправильным применяемый иногда термин «слитный период» (им
обозначают период неповторного строения).
<стр. 551>
ния формы, все отчетливее выступает метрико-синтаксическая сторона формы — ее связь с пульсацией, с
тактом, как своего рода «мерилом». Наоборот, по мере возрастания масштабов, т. е. перехода к более
протяженным единицам формы, становится более ясным тематико-смысловое значение данной части.
П р е д л о ж е н и я м и называют сравнительно крупные и снабженные явно выраженными
кадансами части, на которые н е п о с р е д с т в е н н о членится период1. Предложение есть хотя и
незавершенный (в отличие от периода), но уже определившийся крупный этап в развертывании мысли. В
пределах предложения большей частью изложен тематический м а т е р и а л периода или, по крайней мере,
основная его часть. В рамках предложения уже заметна определенная линия развития — мелодическая, или
гармоническая, или синтаксическая. Таким образом, предложение есть часть периода, достигающая известной
цельности, даже частичной законченности. Эти свойства предложения подчеркнуты «передышкой» в
развитии; они делают возможным перерыв, выраженный достаточно глубокой цезурой 2.
Деление периода на предложения носит безусловный характер лишь в периоде повторного строения.
Его сходные, повторяемые части и являются предложениями. Период же неповторного строения либо делится
на н е с х о д н ы е предложения (а такое членение, вообще говоря, менее очевидно), либо совсем не
содержит предложений (именно в этом случае особенно оправдано другое его название — «период единого
строения») и в этом случае, минуя предложения, членится на более мелкие части (как, например, в темах
Allegretto из сонаты ор. 10 № 2, «32 вариациях» Бетховена, ноктюрне ор. 9 № 2 Шопена).
Второе предложение очень часто превосходит первое по интенсивности развития (более высокая
тесситура мелодии, общая кульминация периода, отклонения, расширения и т. д.).
Нужно подчеркнуть, что предложение является только частью периода, а не самостоятельной
формой; г д е н е т
1 Иногда определяют предложения как н а и б о л ь ш и е части, на которые делится
период. Это определение всегда правильно для периода повторного строения, но не всегда верно
для периода единого строения, который может, не делясь на предложения, члениться
непосредственно на фразы или мотивы. Таким образом, предложения действительно являются
наибольшими частями периода, однако не все наибольшие части суть предложения.
2 Это и дает основание говорить о с е р е д и н н о м к а д а н с е , завершающем
предложение.
<стр. 552>
п е р и о д а , т а м , к а к п р а в и л о , н е т и п р е д л о ж е н и й 1. Поэтому нельзя называть
предложениями небольшие и неустойчивые построения разработочного, связующего или вступительного
характера.
Перейдем теперь, временно минуя промежуточную стадию — фразу, к наименьшей части периода
— мотиву.
Мотив есть наименьшая часть музыкальной мысли, имеющая
значение смысловой (выразительной) и конструктивной
( с т р о и т е л ь н о й ) е д и н и ц ы . Остановимся на каждой из этих двух сторон мотива. Мотив играет
роль тематического зерна, либо единственного в периоде, либо одного из двух, реже — нескольких
контрастных.
Слово «мотив» происходит от латинских movere — двигать, motus — движение и французского
motif (побудительная причина); он, таким образом, означает д в и ж у щ е е н а ч а л о т е м ы и, в более
широком смысле, музыкального произведения. Действительно, мотив, будучи наименьшей тематической
значимой частью мысли, как бы дает толчок тематическому развитию, служит для него импульсом. Он уже
создает, в эмбрионе, представление о характере музыки; в этом смысле он есть «душа музыкальной мысли».
Для того, чтобы мотив мог с успехом выполнять столь важную роль, композитор наделяет его
большей или меньшей тематической характерностью. Она может быть по преимуществу мелодической
(главная тема ноктюрна Des-dur Шопена), ритмической (основной мотив 5-й симфонии Бетховена,
мелодически сильно изменяемый, но сохраняющий на значительном протяжении свой характерный
ритмический облик, также — основной мотив главной партии в сонате b-moll Шопена), гармонической (мотив
подводного царства в опере «Садко», 99):
1
Исключение можно видеть лишь в том случае, где предложение есть единственная
реальная часть как бы задуманного, но не осуществленного периода. Это возможно в сонатных
главных партиях: лаконично, в рамках предложения изложив тему главной партии, композитор
для большего единства опускает второе предложение, заменяя его связующей партией (так
поступили Бетховен и Скрябин в своих первых f-moll'ных сонатах). О другом случае, где
предложение существует не вне периода, а в роли периода, было сказано на стр. 543.
В старых руководствах к периоду безусловно относили лишь тип повторного строения, а
также те случаи неповторного строения, где сохранялось деление на тематически родственные
предложения. Все другие случаи рассматривались не как периоды, а как самостоятельные,
законченные предложения (например, первые восьмитакты сонаты ор. 31 № 3 и Andante 5-й
симфонии Бетховена). Признавалось, что такое предложение может «при случае» заменять
период.
<стр. 553>
<стр. 556>
Напротив, очень обычным средством мотивного развития, преследующим цели заострения, а также
непрерывности, стали метрические сдвиги в творчестве Стравинского.
Так же как при метрической перекрестности (глава III, стр. 196), метрический сдвиг может
способствовать слиянию мотивов:
<стр. 560>
Мы видели, что в процессе разработки мотива иногда выделяются меньшие построения. Такие
обособившиеся из мотива или же ясно различимые внутри мотива мелкие частицы называют
с у б м о т и в а м и . Они по большей части воспринимаются как несамостоятельные, подчиненные элементы;
роль их понятна главным образом в той связи, из которой мы их обособляем. Если мотив можно сравнить со
словом, то субмотив напоминает слог. Деление мотива на субмотивы особенно просто в тех случаях, когда
метроритм создает условия, благоприятные для цезуры внутри мотива. Насколько обычна связь мотива с
тактом, настолько субмотив связан с отдельной д о л е й такта.
В примере 590 субмотив явился результатом вторичного отчленения концовки (первое, более
крупное, произошло уже в тактах 5—6 главной партии). Сугубая краткость, неполнота субмотива
использована как средство нагнетания, которое предвещает возврат темы во всей ее полноте. В примере 593
особенно очевидно, что субмотив не является
<стр. 561>
смысловой цельностью: оба субмотива почти нигде не фигурируют порознь и даже в разработке звучат лишь
совместно:
<стр. 566>
Противоположное явление — многочисленность стадий — легче всего наблюдать в крупных
периодах с высоко дифференцированными масштабными структурами. Так, в прелюдии Скрябина ор. 11 fis-
moll период делится на сходные предложения, а предложения обнаруживают все возможные квадратные
величины от восьми- до однотакта; в периоде оказывается п я т ь стадий членения 1.
Напоминаем в заключение, что главное при анализе, периода и его частей заключается не в названии
построений, а в правильном определении самого с к л а д а периода — в нахождении его объективной
структуры и ее логически-смыслового значения.
§ 6. Неквадратное строение
<стр. 573>
<стр. 576>
заключения экспозиции, как широко развитые дополнения к побочным партиям, а также коды, как большие
дополнения к форме в целом).
В противоположность дополнению существует добавочное построение, данное не после основного,
а до него. Функция его — вступительная, и оно неразрывно связано с основной частью, всякий раз
возвращаясь вместе с нею; поэтому его можно назвать постоянным вступлением:
<стр. 577>
(см. также главную партию финала 2-й симфонии Бетховена — вступительные «возгласы» в обоих
предложениях — и этюд Шопена ор. 10 № 12 — вступительные двутактные «волны» перед каждым
предложением темы).
Перейдем к изучению другого важнейшего вида неквадратности. Масштабный рост, достигнутый
посредством внутреннего развития в пределах данной части, называется р а с ш и р е н и е м 1. Развитие это
большей частью совершается на основе н е з а в е р ш е н н о с т и построений, которые предшествуют
расширению. Укажем виды незавершенности.
1. Мелодическая незавершенность: некомпенсированный ниспаданием подъем; вершина, данная в
конце или перед концом; незаполненный скачок; недоведенная до намеченной конечной точки мелодия 2:
1
Расширением называют не только указанный только что прием развития, но и
определенную часть формы, за счет которой произошел масштабный рост (например, такие-то
такты второго предложения).
2
В целом ряде революционных песен последние несколько слов повторяются, что
особенно подчеркивает их смысл. В связи с этим в первый раз слова поются в более высокой
тесситуре, а при повторении дается мелодический спад, что завершает песню. Слушателю
кажется, что песня готова завершиться кульминационной фразой, падающей на последнее
построение квадратной структуры (и такое окончание создает особую подъемность); вместе с
тем потребность в мелодическом уравновешивании удовлетворяется повторением этой фразы со
снижением высоты. В результате количество тактов возрастает, а структура оказывается
неквадратной.
<стр. 578>
<стр. 579>
<стр. 580>
Значение секвенции для расширения исключительно велико. Как и любой другой вид повторности,
она не имеет определенных границ; в зависимости от творческой задачи композитор может довольствоваться
минимумом — двумя звеньями, но может довести их число до значительно большего. Гибка секвенция и по
тематизму; повторность может быть и строга и свободна. В гармоническом отношении она вовлекает в
развитие новые аккорды и тональности. Особенно важна способность секвенции (главным образом —
восходящей) создавать большое нарастание, что и является художественной целью очень многих расширений
1
.
Периодичность, расширяющая данную часть, нуждается в «преодолении», т. е. в
замыкании. Появление замыкающего построения после периодичности приводит к
образованию синтаксического (структурного) каданса:
В этих случаях чаще встречается не секвенция, а простое повторение «на месте» (как это бывает при
суммировании вообще); это повторение иногда напоминает своего рода «вставку», без которой данная
часть упрощается, становясь квадратной (см. пример 612, а также вальс из «Евгения Онегина», второе
предложение с пропуском тактов 5—8). Но по своему значению такая повторность близка секвенции как в
<стр. 585>
Введение нового материала мы наблюдали в примере 614 (см. также пример 624, репризу в пьесе
Грига «Первая встреча» и третье проведение темы в ноктюрне Des-dur Шопена). В следующем примере такты
5—6 представляют своего рода «включение», неожиданно нарушающее ход развития 1. Эти такты
представляют шутливое «эхо» предыдущих двух; такая непредвиденная задержка имеет явно скерцозный
характер:
Иными средствами достигнут юмористический эффект в примере 617. И здесь происходит задержка,
но она, во-первых, производит впечатление 'внезапно возникшего препятствия («застрявшая» и многократно
повторяемая интонация), нетерпеливо и как бы «раздраженно» преодолеваемого; во-вторых, задержка связана
со знакомым нам растяжением каденционной субдоминанты:
1
Без вставки тактов 5—6 период был бы построен как ясное двойное суммирование.
<стр. 586>
<стр. 591>
<стр. 592>
В этом периоде повторного строения учащегося могут ввести в заблуждение два начальных такта.
На первый взгляд они представляют периодичность, которая получает избыточное суммирование в
следующем четырехтакте (1,1,4). Но против этого говорит их обособленность в тембро-фактурном и
динамическом отношении (tutti, f). Они служат начальным «толчком», импульсом и образуют вступительное
построение. Основная структура начинается с
<стр. 593>
такта 3 и развертывается как двойное дробление с замыканием (4, 4, 2, 2, 1, 1 ... ). Двутакт, который должен
завершить »ту структуру, действительно появляется; но он дает поворот и новую тональность A-dur, резкость
коего усугублена динамически-кульминационным характером этого построения. Поэтому Бетховен не
заканчивает здесь период, а прочно закрепляет модуляцию, в то же время завершая кульминационную часть
мелодическим с п а д о м последних трех тактов; вся часть, проходящая в A-dur, образует большой
синтаксический каданс (2, 2, 4), который и расширяет основную структуру 1. Характер музыки ясно говорит о
«каприччиозности» обоих нарушений квадратности (вступительного и заключительного), о связи их с жанром
скерцо.
В некоторых случаях расширения допускают не одно, а два или даже три различных толкования.
Такое, например, начальный период Менуэта из 1-й сонаты Бетховена (пример 521). Его первое предложение
(4 такта) целиком переносится в параллельный мажор без образования совершенной каденции. Всю музыку,
после конца первого предложения и до дополнения (т. е. такты 5—12), можно отнести ко второму
предложению; об этом говорят типичные приемы отодвигания завершенности: повторение суммирующего
построения «на месте» (такты 9—10), после чего дано кадансовое построение (такты 11 —12). Но можно
услышать эту музыку
1
Этот восьмитакт заменил двутактное замыкание. Его первые 2 такта играют двоякую роль:
«малое замыкание» после двойного дробления и начало «большого замыкания». Структура в
целом такова:
<стр. 594>
иначе, отделив «собственно расширение» (такты 9—12) от второго предложения и поняв его как
самостоятельное третье предложение. Объективная основа для такой трактовки — точное соответствие тактов
5—8 первому предложению, что позволяет услышать в них более или менее законченное второе предложение;
тогда третье предложение «отталкивается» от второго, подхватывая его конец и от старого переходя к новому
материалу заключения (иными словами, образуется структура «продвижения» или полусимметрии типа abbc,
где ab — второе предложение, abc — третье). Наконец, возможна и самая широкая (хотя и не столь
бесспорная) точка зрения, по которой всё, включая даже и дополнение, объемлется вторым предложением.
Повторение суммирующего построения образует периодичность (такты 7—10); но повторение каданса тоже
создает очень естественную периодичность (такты 11 —14), а, как мы знаем (глава VI, стр. 356), при
сопоставлении периодичностей основная цезура находится м е ж д у н и м и ; иначе говоря, грань периода и
дополнения (такт 12) стирается, уступая другой грани (такт 10).
Все эти варианты могут быть реально осуществлены в художественном исполнении. В первом
случае второе предложение исполняется очень связно, цезуры в его пределах должны быть завуалированы, а
подчеркивается цезура 12-го такта, что выдвигает вперед дополнительный типично менуэтный мотив (см. стр.
572). Во втором случае требуется особая связность внутри тактов 5—8 и 9—12 при некотором выделении
грани между ними (такт 8); при этом обратит на себя большее снимание завершающая новизна третьего
предложения (сперва — новый нюанс forte, затем — новый материал). В третьем случае художественный
интерес заключается, во-первых, в наибольшей «широте дыхания» на протяжении 10 тактов (такты 5—14) и,
во-вторых, в создании рельефного контраста двух равноправных и равнодлительных элементов (такты 7—10 и
11 —14).
Последние анализы должны напомнить учащемуся, что ясное представление о масштабно-
тематических структурах очень существенно для понимания смысла и склада расширений (и, более того,
неквадратности вообще). В частности, оно помогает разобраться в сложных случаях.
Само расширение также можно понять как своего рода масштабно-тематическую структуру. Период
с расширенным вторым предложением образует восходящий ряд из двух звеньев. Мы уже знаем, что
восходящий ряд, как структура мелких построений, обладает рядом недостатков и потому мало применим. Но
при большом протяжении восходящее последование связано с очень ощутительными явлениями
прогрессирующего развития и представляет (в отличие от однократного увеличения малых масштабов) весьма
выразительную структуру.
<стр. 595>
Оправданность, закономерность структуры расширения связана с одним общим принципом
восприятия музыкальной формы: преобладание второй части над первой по размерам чает в музыке
впечатление архитектонической устойчивости и значительно большей степени, нежели в обратном случае 1.
Очевидно, это связано с естественностью поступательного развития в музыке вообще, как искусстве,
развертывающемся ко времени. Очень ясно сказывается данный принцип в той форме, которая представляет
последование двух частей: вторая часть двухчастной формы в очень многих случаях разрастается по
сравнению с первой частью. По той же причине периоды с расширением второго предложения производят
достаточно устойчивое впечатление.
Как упоминалось, неквадратные и, в частности, расширенные построения в прежних учебниках нередко
«приводились» к квадратному виду. Как доказательство нарушения «правильности» такой прием, конечно,
неприемлем. Он допустим, однако, при двух условиях: 1) как методический прием, который позволяет
сделано расширение, и 2) в тех случаях, когда наслоения на квадратную основу достаточно очевидны и
легко от нее отделяются. Это возможно при повторениях мотива «на месте» и при растягивании одной
гармонии, т. е. тогда, когда гармоническая основа непоколеблена:
1
Подчеркивание устойчивости сокращением размеров встречается лишь в заключительных
частях. «Заостряющаяся» их структура обычно довольствуется краткими подтверждениями
предыдущего и указывает на окончание развития.
<стр. 596>
так, становится очевидным значение моментов, накопляющих энергию перед решающим броском к
кульминации (примеры 612, 621), а иногда в расширении заключена и сама кульминация (пример 622). В
прелюдии h-moll Шопена момент расширения содержит многозначительную приостановку движения перед
В заключение мы вернемся к определению, которое на стр. 577 было дано расширению. Поскольку
расширением мы считаем всякое повторение, содержащее общий масштабный рост, постольку необязательно,
чтобы лежащее в основе построение (первое предложение периода) было квадратным. Расширять можно и
первоначальную н е к в а д р а т н у ю структуру:
<стр. 597>
<стр. 598>
(см. начальный раздел II части в сонате d-moll Мясковского, 24 такта и 35 тактов).
<стр. 599>
Гораздо короче остановимся мы на явлениях масштабного убывания в связи с несравненно меньшим
их значением.
Если при разрастаниях внешнего характера происходило повторение того же материала или
добавление нового, то внешний тип убывания состоит в у д а л е н и и конца, в у с е ч е н и и . Примеры
усечения уже встречались нам в связи со способами развития мотива (стр. 558), а также как прием,
подчиненный расширению (стр. 586).
Усечение проявляет себя двояко. Вместо ожидаемого конца появляется иная, контрастная музыка,
которая как бы перебивает» прежнюю, вытесняет ее (либо окончательно, либо на время). Динамический
смысл этого приема очевиден:
Чаще, однако, усечение не связывается с наложением нового на старое и оставляет данную тему
«открытой». Место окончания занимает пауза, приобретающая большой выразительный смысл («говорящая
пауза»), особенно благодаря прекращению музыки на неустойчивой гармонии. Незавершенность может быть
таким путем резко подчеркнута. В примере 625 «недоигрывание» темы в оркестре представляет чисто
театральный прием, характерный для итальянской оперы (оркестр — лишь «слуга певца» и должен создать
эффект ожидания) :
<стр. 600>
В «Баркароле» Шопена (средняя часть, тема A-dur) сочная лирическая мелодия
обрывается в самый напряженный момент (кульминация на квартсекстаккорде), допета она
лишь в коде.
Целая гамма лирико-драматических эффектов простирается от «увяданий», умолканий «на
полуслове» (примеры 626—628), большей частью связанных, однако, с последующей драматизацией, до
иллюстрации трагических ситуаций 1 (пример 629). Пример 628 — редкий случай усечения в масштабе целой
пьесы. Пример 629 может считаться лирико-драматической кульминацией всей оперы:
1
Замечательный образец усечения, носящего трагический характер, — 8-й квартет
Шостаковича, 34 (неожиданно обрывается тема, заимствованная из финала трио).
<стр. 601>
<стр. 603>
Иногда меньшие размеры второго предложения (или репризы) являются результатом «приведения к
квадратности», равновесию после его нарушения:
(см. также пример 546, затем — репризы в центральном эпизоде финала 1-й сонаты Бетховена и в теме
вариаций из трио Чайковского) 1.
<стр. 604>
В ней имеются два крайних случая: явно неквадратные части случайно складываются в
квадратную сумму (пример 634) и явно квадратное целое рассечено на неравные части неквадратной
величины (пример 635, где первый такт отделен от остальных трех, чтоб создать предварительное
«раскачивание» перед началом танцевальной фигуры1). Но другие образцы нельзя решительно
отнести к тому или другому «полюсу». В примере 636 неквадратность преобладает; однотакты
после двутактов звучат эхообразно, и структура 2+1+2+1+2 получает подтверждение в
инструментовке второго проведения темы, где однотакты выделены:
Известное преобладание неквадратности ощутимо в теме этюда E-dur op. 10 № 3 Шопена, где законченный
пятитакт дополнен трехтактом. Тема G-dur в Вальсе-фантазии Глинки и пример 637 скорее тяготеют к
середина этого эпизода, изложенная сплошь по 4 такта, говорит о желании композитора на время
1
Исполнители иногда уместно подчеркивают обособленность первого мотива посредством
ritenuto с последующим a tempo.
<стр. 605>
Последний из видов неквадратного строения отличается наибольшей самостоятельностью, он по
своему происхождению независим от квадратности. Назовем его «органическая
н е к в а д р а т н о с т ь » . В ее пределах можно различить два вида — «регулярный» и «иррегулярный».
Первый из них порывает с квадратностью в величине наименьших построений. Но самый в и д
неквадратности (например, трехтактовость или пятитактовость) остается неизменным; кроме того, количество
неквадратных построений большей частью образует квадратные соотношения высшего порядка (например,
ч е т ы р е трехтакта), и поэтому ощущение квадратности до конца не исчезает 1. Тем не менее свой
специфический отпечаток нечетность или неквадратность успевает наложить. Такого рода органическая
неквадратность носит р е г у л я р н ы й характер.
В русских песнях, как лирических, так и, в особенности, оживленных, очень нередко выдержанное
трехтактное строение. При этом в плясовых песнях большей частью трехтакты сочетаются попарно.
Характерность трехтактного строения для р а з л и ч н ы х жанров русской песни подчеркнута Глинкой в
«Камаринской», где обе песни — и свадебная и плясовая — таковы 2. Не чужда трехтактовость и песням .
других народов:
1
Если выписать такую музыку в крупных тактах, то структура ее окажется квадратной.
2
При этом, однако, лишь плясовая дает сильно выраженную парную повторность
трехтактов, а свадебная ее затушевывает.
<стр. 606>
(см. также песни «Во поле береза стояла», «Вставала ранешенько», «Тимоня», «Лявониха», «Калинка-
малинка»).
Не столь часто встречается в народной песне выдержанная пятитактовость:
Приведем пример выдержанной семитактовости в украинской песне (см. пример 641).
Регулярная неквадратность распространена и в профессиональной музыке. Значение ее различно;
она свидетельствует нередко о связях с народной музыкой и ее синтаксисом (примеры 645, 647—650, см.
также побочную тему 1-й симфонии Чайковского и II часть сонаты Шуберта Es-dur, застольные песни, былину
Нежаты и арию Садка в 1-й картине «Садко», первую песню Леля в «Снегурочке»), об особой свободе,
непринужденности изложения (пример 643), о большей, чем при квадратности, степени непрерывности и
закругленности в характере движения (примеры 642, 644, Вальс-фантазия Глинки, «Грезы любви» № 3 Листа),
о скерцозной каприччиозности или причудливости 1 (пример 646, дуэт Солохи и Черта из «Черевичек»).
В примерах 643—645 мы видим трехтактное строение или строение по три двутакта, в примерах
642, 646, 647, а также
1
Тот факт, что Бетховен счел нужным в разработке скерцо из 9-й симфонии словесно
указать на трехтактовость («Ritmo di tre battute»), говорит о том, насколько необычна была еще в
те времена стабильная неквадратность.
<стр. 607>
<стр. 608>
554 — пятитактное, в примере 648 — шеститактное 1, в примерах 649—651, а также 548 — семитактное:
1
Шеститакт — величина хотя и четная, но не квадратная. Он складывается из т р е х
двутактов, т. е. может рассматриваться как крупный, высшего порядка трехтакт.
<стр. 609>
<стр. 610>
<стр. 611>
Внутри темы неквадратные построения иногда закономерно сочетаются с квадратными: на фоне общей
неквадратности выделяется третья четверть (две темы народного происхождения в вариациях Бетховена —
русская тема из балета «Лесная девушка» со структурой 3+2; 3+2; 2,2; 3+2 и швейцарская со строением 3 +
3; 1 + 1; 3; также пьеса «Шопен» из «Карнавала» Шумана: 1+2; 1+2; 2+2; 1+2); при суммировании или
дроблении контраст периодической и непериодической частей усиливается неквадратностью одной из них
(этюд Des-dur Листа со структурой темы 3+3+4, песня Шуберта «Подъем духа», где дробление имеет вид
3+2 +
<стр. 612>
+2 1, пример 651 с неполным суммированием 2+2+3). В следующей чешской песне смена четырех- и
трехтактных фраз совершенно симметрична (4+3+3+4):
<стр. 613>
Вальс-фантазия Глинки, почти все темы которого трехтактны; оригинальный замысел Глинки, очевидно,
заключался в том, чтоб дать закругленное вальсовое движение вдвойне — в простых тактах и тактах высшего
порядка. По тому же пути пошел Скрябин в вальсе
ор. 38, где принцип «двойного вальса» выдержан с начала до конца 1. У Чайковского первая часть Элегии из 3-
й сюиты с ее мягко-закругленной мелодикой сочинена в трехтактах почти целиком.
Семитакт явился для крайних частей причудливого скерцо из 29-й сонаты Бетховена основной
нормой, а для «Пьесы в народном стиле» Шумана (№ 2)—единственной нормой2.
В песне Давиденко органичность семитактного склада находит подтверждение в
совершенно аналогичном семидольном строении каждой отдельной фразы (см. пример
650).
И р р е г у л я р н а я н е к в а д р а т н о с т ь есть прежде всего достояние народной песни. Ее
признаки—неквадратная величина целого и неравенство частей; к ним естественно примыкает подобное же
явление меньшего масштаба — неравенство тактов,
т. е. переменность метра. Все эти признаки по-разному сочетаются друг с другом: в примерах 653—655 при
общем квадратном ч и с л е тактов величина их меняется, а потому части не вполне равны по длительности.
Заметим, что различие в длительности частей может быть невелико, но этого будет достаточно для ощущения
неквадратности3. Наоборот, неквадратная величина целого и неравенство частей при неизменности метра
наблюдаются в примере 656. Наконец, все три признака совмещены в примере 657:
1
То же — в вальсе из балета Щедрина «Конек-горбунок».
2
В хоре птиц из «Снегурочки» вторая тема («Орел-воевода») шеститактна, и Римский-
Корсаков специально дает однотактное добавление, дабы не нарушить общего для всего хора
семитактного строения.
3
Измерять величины построений в народных песнях с иррегулярной неквадратностью
часто приходится по общему числу д о л е й в данном построении, потому что такты
неодинаковы, а иногда и метрическая пульсация весьма неотчетлива.
<стр. 614>
В некоторых случаях иррегулярной неквадратности действует своеобразный принцип
компенсации: одна часть настолько же меньше квадратной или четной величины, насколько другая
часть больше этой величины (см. примеры 653, 654).
Мы еще раз убедились в том, что отступление от периодичности в величине построений и в
метре не исключает закономерности.
<стр. 615>
В профессиональной музыке прошлого мы уже видели приближения к иррегулярности. Значительно
шире проявляется масштабно-метрическая иррегулярность в современной музыке, особенно в тех ее течениях,
которые связаны со свободой, длительностью, непрерывностью мелодико-тематического развития, которые
близки полифоническим методам развертывания мысли. Ярчайший образец— творчество Шостаковича:
Так, плавно-певучая тема Andante 5-го квартета, близкая русской протяжной песне пример 658),
состоит из семи тактов, где четырежды меняется размер; ее структура—свободный вариант дробления (13
четвертей; 6 четвертей, 5 четвертей). Тема Adagio из 3-го квартета (род пассакальи) в своих первых двух
проведениях образует период повторного строения (13т.+ 15т. с переменами размера), где каждое
предложение состоит из двух резко контрастирующих частей; более развитая вторая часть обнаруживает
свободно видоизмененную в мелодическом и масштабном отношениях структуру дробления с замыканием.
Интродукция к финалу 10-й симфонии представляет огромный период повторного строения (29 т.+23 т.) с
многократными сменами размера. В нем длительно развивается мелодия речитативного характера; после
вступительной протяженной фразы (в басах) тема (гобой) по своей структуре может быть определена как цепь
периодичностей, то сжимающихся, то вновь растущих, и завершается она широкой фразой (флейта и
пикколо). Иногда непрерывность развития (в которой большую роль играют полифонические средства)
проявляется в том, что первое предложение не завершается кадансом; в первом периоде скерцо из 5-й
симфонии (28т.+27т.) вступление второго предложения завуалировано непрерывным движением верхнего
голоса и обнаруживается лишь возвратом начального тематического материала (в басах, цифра 51). Такие
периоды— без каданса в конце первого предложения и с существенно новым развитием второго предложения,
сходного с первым только по началу, — типичны для Шостаковича (см. также первый период скерцо 7-й
симфонии: 11 т. + 21 т.). Значительную роль играет иррегулярная неквадратность в творчестве Бела Бартока;
источником ее явилось изучение
<стр. 616>
и обработка образцов народного творчества — венгерского, румынского и других. В примерах 659—661 мы
найдем и неквадратность общей величины, и деление на неравные части, и неоднократную смену размеров:
<стр. 617>
русской тематики. Но Стравинский придал им особый оттенок: предельно конкретные — до
натуралистичности — зарисовки со всеми атрибутами случайности, единичности данного явления; во многих
случаях он добивается очень большой живости и ритмической активности; другое следствие — возможность
создавать длительное мелодическое развитие из бесконечно трансформируемых кратких фрагментов. Вместе с
тем неограниченная структурная свобода оказывается для Стравинского и самоцелью, не связываемой с
определенными выразительными результатами.
*
Органическая неквадратность может быть выражена не только величиной отдельных частей, их
внутренней структурой, но и типом соотношения между ними: если каждая часть сама по себе и квадратна, то
их количество приведет к неквадратности целого (например, три построения по два такта или по четыре такта)
1
. Возникает, таким образом, неквадратность соотношений. Ее важнейший случай — период из трех
предложений. Третье предложение иногда появляется как дополнение или расширение и в этом случае
повторяет в основном музыку второго предложения (см. главную партию финала 8-й сонаты, I части 8-й
симфонии Бетховена, первый период арии Фигаро «Мальчик резвый»). Но более интересен тип периода, где
третье предложение наделено самостоятельностью; только этот тип и можно отнести к области органической
некеадратности. Такой период обладает значительным разнообразием возможностей тематического развития.
Здесь встречается и повторное строение в его чистом виде (Бетховен. 24-я соната, II часть, начальный период
из 12 тактов; Шопен. Прелюдия E-dur).
Естественны вместе с тем и новые для обычного периода варианты повторного строения. Ариозо
Кумы «Где же ты, мой желанный» из «Чародейки» выдержано в форме периода повторного строения (со
значительным дополнением), где третье предложение
(E-dur) вводит столь впечатляющий ладовый контраст, связанный с большим эмоциональным подъемом.
Оригинально поступил Прокофьев в репризе «Мимолетности» XVI три мелодически тождественных
предложения дают картины длительного угасания (forte, piano, pianissimo + Meno mosso), каждая стадия коего
отмечена новым гармоническим освещением (C-dur, a-moll, e-moll).
Встречаются и другие более или менее сложные принципы строения. В «Импровизации Моцарта»
(«Моцарт и
1
В малом масштабе мы уже встретились с таким строением в шеститактах, сложенных из
трех двутактов.
<стр. 618>
Сальери» Римского-Корсакова, 22) предложения сходны лишь в общих чертах. Второму предложению придан
характер неустойчивой середины (тональности D и S), благодаря чему третье предложение приобрело оттенок
репризности. В гавоте из «Классической симфонии» Прокофьева сходство предложений сочетается с
известной свободой тематического развития, причем третье предложение сходно со второй фразой первого
предложения и поэтому также вносит элемент репризности 1. По-иному приближает период к трехчастности
Моцарт в арии Керубино «Сердце волнует»: крайние предложения имеют сходные концовки, тогда как
среднее несколько контрастирует и притом структурно разомкнуто (два звена секвенции), как и подобает
середине; замечательно, что Моцарт счел возможным в оркестровом вступлении дать сжатый вариант темы,
совершенно опустив второе предложение и непосредственно сомкнув крайние предложения, которые здесь
образуют квадратный период.
Повторность увенчана контрастным завершением во втором периоде венгерского танца g-moll
Брамса (по принципу «перемены в третий раз») 2. Неповторное строение — в главной партии 27-й сонаты
Бетховена; первые два предложения взаимно контрастны (краткие энергичные мотивы-импульсы с ответными
«эхо» — и мягкая, певучая мелодия) ; третье же предложение синтетически завершает период, объединяя
элементы двух предшествующих 3.
Принцип синтеза совместим с простой основой в виде повторного строения, если первые два
предложения, сходные по началу, приводят ко взаимно контрастным продолжениям, а третье предложение
объединяет все контрастирующие элементы. Так поступил Римский-Корсаков в главной партии увертюры
«Царская невеста»: начальные восьмитакты всех предложений в основе одинаковы, но вторые их части очень
различны — сперва в игровом духе, затем в характере омрачения и угрозы; заключительное же предложение,
самое напряженное, имеет синтетическое значение.
Неповторность строения максимальна при тематическом различии всех трех предложений (ABC). К
такому типу приближаются начальные периоды песен Шумана «Посвяще-
1
Второе и третье предложения повторены в этом и в предыдущем примерах.
2
Первый период этого танца уже приводился как образец построения но три двутакта. Мы
видим, таким образом, в пределах одного произведения единство структуры в двух масштабах.
3
Заключительная функция третьего предложения ярко подчеркнута посредством
регистровых перекличек — типично «прощальным» приемом. Поэтому Бетховен сохранил это
завершение для всей I части сонаты (см. коду).
<стр. 619>
ние» и Грига «В челне», для чего имеются некоторые основания в тексте.
Мы видим разнообразные типы соотношений между сходными и несходными предложениями:
.контраст вслед за повторностью (ААВ), повторность вслед за контрастом (ABA), объединение вслед за
контрастом (AB А/В), общий контраст (ABC). Таким образом, период из трех предложений (или «трехчастный
период», как его иногда называют) обогащает форму музыкальной мысли возможностями, трудно
осуществимыми или даже недоступными обычному периоду.
§ 7. Период как форма целого произведения
Уже было указано, что период иногда образует форму небольшого самостоятельного произведения.
Это возможно тогда, когда произведение ограничивается воплощением одного музыкального образа, а не дает
сопоставления, контраста различных образов; такой контраст, как правило, требует для себя форм, которые
состоят из нескольких или как минимум—двух частей. Другое условие — отсутствие обособленной,
самостоятельно выделенной средней части развевающего характера, которая подобна середине простой двух-
или трехчастной формы. В периоде, как мы знаем, .может существовать развивающая часть; но она либо не
занимает места середины (а служит дальнейшим развитием каждого из предложений), либо не оформляется в
отдельную часть самостоятельного значения 1. Форма периода, очевидно, может быть достаточной лишь для
произведений некоторых малых жанров. В вокальной музыке — это песня, романс;
1
Сравним в этом отношении период с одной из простых репризных форм — двухчастной.
Середина (или, точнее, «третья четверть формы») отделена «слева», т. е. от предыдущего, с
очень большой определенностью: вступает обычно после полного каданса, часто — после
структурного замыкания, после точного повторения начального периода. Сама по себе третья
четверть выделяется преобладанием гармоний D, часто — предъиктовым характером,
тематическими изменениями. «Справа» от третьей четверти находится столь явный
обособляющий признак, как реприза.
Совсем иначе обстоит дело в периоде. Если в нем имеется одна значительная развивающая
стадия, занимающая примерно место середины (третьей четверти), то мы имеем дело с
расширением; расширение же, как мы видели, наступает в связи с незавершенностью того или
иного рода и поэтому сильно отличается от середины (третьей четверти), включаясь в
непрерывное развитие в н у т р и периода.
Упомянутые различия станут особенно показательны, если сравнить произведения одного
композитора и одного жанра: например, двухчастные прелюдии Скрябина из ор. 11 — a-moll,
cis-moll, gis-moll, F-dur, d-moll — с периодами в прелюдиях e-moll, fis-moll.
В б е з р е п р и з н о й двухчастной форме стадия развития слита с завершением, но
также сильно отделена от экспозиционной, а в простой трехчастной форме различие стадий еще
более очевидно.
<стр. 620>
однако гораздо чаще периодом оказывается лишь куплет песни1. В инструментальной музыке это —
прелюдии и родственные им миниатюры.
Период как форма целого произведения сохраняет основные закономерности, присущие периоду
вообще. Действительно, период в любом случае излагает музыкальную мысль; период-целое делится на такие
же меньшие части типа предложений, фраз, мотивов, как и период-часть; в нем бывают различимы
аналогичные стадии — экспозиционная, развивающая, завершающая; и тому и другому типу присущи многие
одинаковые виды гармонического, мелодического, масштабно-тематического, фактурного развития; для обоих
имеют огромное значение как принцип квадратности, так и принцип ее преодоления, а также и конкретные
способы преодоления квадратности.
Но наряду с этой общностью существуют и черты, позволяющие в известной мере разграничить
период-часть и период-целое.
Дать обобщающую характеристику образных различий затруднительно, поскольку многое зависит
от жанра, которому принадлежит данный период, и от стиля. Конечно, многие целостные периоды отличаются
большей значительностью, чем их собратья, составляющие лишь частицу целого; но, с другой стороны,
периоды из сонатно-симфонических произведений (главные партии, нередко — и побочные партии) намного
превосходят по глубине и динамике развития большую часть периодов целостных.
Легче охарактеризовать различия в структуре и развитии. Периоды-части, взятые в массе, менее
развернуты в сравнении с периодами — целыми произведениями. Хотя среди них : и можно найти любое
количество примеров нарушения квадратности, но можно утверждать, что периоды квадратные гораздо
характернее как ч а с т и более крупного целого, нежели как законченные формы. Начальные периоды
произведений очень часто модулируют, тогда как целостные периоды — за исключением переменно-ладовых
народных мелодий — почти всегда однотональны, т. е. устойчивы. Широко развитые заключения
(дополнения) хотя и встречаются, как мы знаем, в начальных периодах, все же не очень для них характерны 2.
1
Иногда в вокальных произведениях период образуется от сочетания двух куплетов (Григ.
«Сердце поэта»; Рахманинов. «Сон»; Г. Вольф. «Тебе я мир почетный предлагаю»).
2
Укажем яркое исключение из этого правила: главные партии в рондо-сонатных финалах
классических концертов очень подчеркнуто и настойчиво завершаются дополнениями. В
несколько меньшей степени это наблюдается в финалах сонат.
<стр. 621>
В наиболее значительных по содержанию образцах периодов-частей, а именно в уже
упоминавшихся сонатно-симфонических темах, часто можно заметить характерное явление: известное
противоречие между обилием, богатством, разнообразием событий, протекающих в обстановке высокой
напряженности,— и краткостью времени, «отпущенного» на них, относительной сжатостью формы. Таковы,
например, периоды главных партий в 3-й и 5-й симфониях Бетховена, 5-й, 11-й, 17-й, 27-й сонатах;
противоречие это ведет вперед, т. е. требует продолжения, делает его неизбежным.
Так, в прелюдии Скрябина ор. 17 № 1 большое расширение трактовано как нагнетательный предъикт к
выполненному как цепь отдельных звеньев, второе предложение более чем втрое превышает первое.
1
Редкий пример пьесы, написанной в форме квадратного простого периода, — прелюдия
Шопена A-dur. К сложному периоду (также квадратному) приближается «Реплика» из
«Карнавала» Шумана. В виде простого квадратного периода с дополнением изложено «Утреннее
размышление» Чайковского («Детский альбом»). Квадратный период с фортепианным
вступлением и заключением — в романсе Рахманинова «Дитя, как цветок, ты прекрасна», а
квадратный период, предваренный вокальным вступлением,— в песне Г. Вольфа «С тобой
вдвоем». Органически неквадратный период, где, однако, предложения одинаковы по величине и
структуре (8 + 5), представляет «Мимолетность» I Прокофьева; аналогичный случай — в
романсе Рахманинова «Сон» ор. 8 (два предложения по 11 тактов). Образцом миниатюрного
квадратного периода в куплете песни может служить «Вечерняя звезда» Шумана (ор. 79).
<стр. 624>
Характерна большая амплитуда динамики: велики бывают нарастания, но им часто отвечают и
глубокие спады; и подъемы, и особенно падения заходят дальше, чем это обычно для периодов-частей.
Завоевываются кульминации большого значения (таков, например, трагический возглас в прелюдии f-moll
Шопена). Если для определенного динамического типа характерно полное изживание напряженности, то
существует и противоположный тип, обозначенный большим подъемом к самому концу произведения. Спад к
концу сам .по себе есть сильное завершающее средство; второй тип лишен такого средства, но он наделен
иной логикой образного развития: композитор дает почувствовать, что эмоциональная насыщенность,
присущая этого рода произведениям с самого начала, доводится до крайнего предела, а, следовательно,
законченность налицо и в данном типе развития. Различные варианты его можно видеть в прелюдиях Шопена
E-dur, b-moll, f-moll, в прелюдиях Скрябина ор. 11 C-dur, особенно же — es-moll. Заметим, что в названных
пьесах при всем их динамизме отсутствует такая перенасыщенность событиями, какую мы видели в сонатно-
симфонических темах. Это можно сказать даже о драматической прелюдии Шопена f-moll, где картина
развития очень ярка, но «однокрасочна» (единая нарастающая устремленность) и в процессе развития новые,
контрастирующие образно-тематические элементы почти не вносятся. Такое различие естественно, когда мы
сравниваем симфонические т е м ы Бетховена и м и н и а т ю р ы , созданные мастерами афористических
высказываний — Шопеном и Скрябиным.
Мы упоминали об осложненности развития, связанной с расширениями. Иногда в развитии
намечаются отдельные, различные по смыслу этапы, порой в известном смысле противоположные друг другу.
Различие может возникать между предложениями, если расширение второго предложения уклоняется от пути,
указанного первым предложением. Так обстоит дело в прелюдии Шопена h-moll, где направленность развития
в первом предложении «позитивна» (широкое развитие мелодии, просветление, полифоническое обогащение),
а во втором, расширенном предложении «негативна» (прекращение активного развития, омрачение колорита).
Но различие может возникать и внутри второго предложения. В прелюдиях Скрябина (главным образом —
медленных) развитие второго предложения носит нередко прерывистый характер, происходят смены
(иногда—неоднократные, в виде «зигзага») динамической и темповой направленности (см. в ор.11 №№ 4, 8, 9,
13, 15, 22).
Но значительность, активность тематического развития существует и независимо от расширений.
Она проявляет себя
<стр. 625>
интенсивной изменяемостью материала в ходе развития. Здесь возможно (главным образом в музыке
спокойно-лирической) мирное постоянное обновление; таков, например» романс Балакирева «Среди цветов»,
сложенный как наслоение пяти периодичностей, родственных, но различных. Вообще, в вокальной музыке
тематическое обновление, связанное не с контрастом, а со свободно-вариантной переработкой, происходит
часто. Оно имеет место во втором предложении романса Римского-Корсакова «Эхо», еще дальше заходит
переработка, связанная со свободной декламационностью, в песне Вольфа «Вы так горды» (противовесом
служат — сохранившийся тип повторного строения и даже структуры дробления с замыканием в каждом из
предложений). Образцами свободно-вариантного развития в инструментальном периоде могут быть
некоторые прелюдии Шостаковича (например, №№ 1 и 23 из ор. 34).
Собственно динамическое развитие (не связанное с расширением) также ярко проявляет себя в
произведениях-периодах, а также в куплетах. Более всего это сказывается в образовании напряженных,
высоковыразительных кульминаций. В романсе Рахманинова «У моего окна» свободно-подголосочные
изменения и транспозиция начальной четырехтактной фразы приводят к новому этапу в развитии мелодии —
к кульминации, звучащей с затаенной восторженностью. В песне Шуберта «Нетерпение» второе предложение,
ставшее припевом куплета, есть страстная кульминация» подчеркнутая словами «Твоим я вечно буду!».
Замечательный образец динамического развития, картинного, осязательного и в то же время
лаконичного, представляет прелюдия Скрябина ор. 33 № 3.
Она основана на неуклонном вытеснении одного элемента другим так, что одна «чаша весов» подымается
в меру того, как опускается другая. «А», в принципе не изменяясь ни мелодически, ни гармонически, лишь
раз за разом убывает в громкости и протяженности, отступает под натиском «В». Второй элемент — «В»
— обрушивается на своего антагониста «с гневом» (con còllera), набирая силы с каждой новой схваткой. В
последний (четвертый) раз «А» превращается в бледную тень, тогда как в завершающем появлении «В»
чувствуется злобное торжество. Классичность скрябинского мышления сказывается в том, что композитор
сумел облечь этот процесс борьбы в строгую форму периода почти квадратного (четыре трехтакта) с
В самом деле — сравним прелюдию A-dur с репризой пьесы Шумана «Грезы». Та и другая изложены как
кульминации взяты скачком на кварту в первом предложении и на сексту — во втором в одних и тех же
местах — незадолго до середины предложений, причем звуки вершин повторены; у Шопена в общей
много общего, что роли могли бы быть переменены: прелюдия могла бы стать репризой, а заключительный
период «Грез» — афористической миниатюрой. Приведем также другого рода пример легкой
переходимости границ между частью и целым: средний эпизод разработки в сонате Метнера g-moll был
Подводя итоги, коснемся периода-целого в его отношениях к ближайшим для него формам и
типичным жанрам.
Период-целое представляет, как мы видели, более благоприятную почву для процессов развития и
завершения, чем период-часть (не симфонизированного типа). С другой стороны, период-целое отличается от
простой двух- или трехчастной формы несколько меньшим (в массе случаев) диапазоном развития, но зато —
большим е д и н с т в о м : как ни велико единство в однотемной простой форме развивающего характера, но
грани между ее частями все же членят форму больше, чем грани между построениями внутри периода. Таким
образом, период-целое в известном смысле занимает промежуточное положение между периодом-частью и
простой двух-, трехчастной формой 1.
1
Простая двух- или трехчастная форма способна превосходить период-целое по диапазону
развития в том обычном случае, когда она значительно превышает период по размерам. Однако
картина окажется иной, если мы сравним период и двух-, трехчастную форму, примерно
р а в н ы е п о м а с ш т а б а м . Так, прелюдия Скрябина ор. 16 № 5, изложенная в простой
репризной двухчастной форме, «мельче» по общим контурам формы и проще по развитию, чем
многие прелюдии Скрябина, представляющие собой лишь период, или чем прелюдия Шопена f-
moll. Причина заключается в том, что небольшие репризные формы членятся на миниатюрные
части, а это, конечно, очень ограничивает возможности развития. Формы же менее
дифференцированные
(т. е. состоящие, как период, из минимального количества частей) дают при прочих равных
условиях, сравнительно больший простор развитию. Вот почему обычно из двух пьес
о д и н а к о в о й в е л и ч и н ы та отличается большей широтой дыхания, большим единством
развития (и часто большей его внутренней сложностью), которая написана в форме более
п р о с т о й («низшей» в иерархии форм).
<стр. 630>
Не всякой миниатюре подходит форма одного периода. Если музыкальная мысль, лежащая в основе
произведения, задумана нешироко, то композитор предпочтет небольшую репризную форму, где стадии
развития и завершения даны самостоятельно, обособлены. Вот почему в таком произведении, как «Детский
альбом» Чайковского, пьес в форме периода очень немного, а в «Альбоме для юношества» Шумана их нет
совсем. Этот ранее развившийся тип миниатюры представляет с ж а т о изложенную мысль с небольшим ее
развитием, выделенным в среднюю часть, и завершением. Созданный же Шопеном новый тип есть
р а з в е р н у т о изложенная мысль, вобравшая в себя развитие и завершение.
К вопросу об исторических предпосылках развития периода как формы целого произведения мы
вернемся в § 8.
<стр. 633>
При этом внутри периода иногда уживаются сильно контрастирующие моменты, например во
второй побочной теме (такты 57—83 экспозиции) и заключительной партии 3-й симфонии.
Свобода и широта построения периодов приводят к качественно новым последствиям. Разросшийся
период приближается к более сложной форме или даже перерастает в нее. Так, в главной теме финала 121-й
сонаты можно видеть миниатюрный восьмитактный период народно-песенного характера; по весь этот
маленький период вместе с длинным продолжением неустойчивого характера напоминает первое
предложение (30 тактов), за которым следует варьированное второе и сжатое до первоначального восьмитакта
третье предложение. Поскольку сильно развитые неустойчивые построения имеют характер середин, весь
рефрен в результате приобретает черты рондообразной, точнее — двойной трехчастной формы. Подчеркнем
принципиальное значение этого факта: та или иная структура, форма обладает определенным
п р о и с х о ж д е н и е м , генезисом; но она претерпела изменения и в результате приобретает новое
значение. В целом ряде случаев мы должны будем различать в о з н и к н о в е н и е данного явления (его
корни) и конечный р е з у л ь т а т . Это можно видеть и на примере другой, довольно распространенной и
важной модификации бетховенского сонатно-симфонического периода. Небольшой, простой по складу,
период главной партии получает дополнение, в конце принимающее неустойчиво-предъиктовый характер и
приводящее к возврату начального материала. Начальный период с дополнением становится поэтому, как мы
уже знаем, первым предложением широко развернутого (сложного) периода, а возврат его музыки — вторым
предложением; модулируя, оно играет роль связующей партии. Но, с другой стороны, дополнение
приближается к середине, второе предложение тем самым — к репризе, а все целое — к простой трехчастной
форме. Таким образом, генезис данной формы — простой период с дополнением и со связующей партией на
материале главной, а в целом — модулирующий сложный период; результат же близок трехчастности 1.
Другое последствие — превращение периода в комплекс кратких и порознь незавершенных
тематических образований. В побочной партии 4-й симфонии (первый период) — четыре разнохарактерных
материала, лишь совместно образующих законченное целое2. Принципы симфонического мышления,
1
Примеры — главные партии 4-й и 7-й симфоний, 16-й, 18-й, 29-й сонат.
2
6 + 8+14 + 6.
<стр. 634>
связанные с интенсивностью развития, преобладанием неустойчивости и незавершенности, богатством
контрастирования, — вторгаются и внутрь периода. Такая модификация темы и периода становится в
дальнейшем историческом развитии характерной для одного из направлений симфонизма (Брукнер, Малер) и
вместе с тем. для вагнеровской оперной музыки, основанной на сплетении многочисленных, в большинстве
кратких лейтмотивов. Но не только незавершенность отдельных фрагментов, а также и незаконченность всего
периода в целом типична со времен Бетховена для сонатно-симфонической музыки: периоды главных партий
перерастают в лишенные устойчивого конца связующие партии 1, периоды побочных партий не доводятся до
завершения под влиянием драматургических процессов, перерастают в предъикты к заключительным партиям
2
.
Тенденция расширения формы периода продолжает действовать и IB XIX веке. Она
сказывается и в возрастании роли больших по масштабам сложных периодов, и появлении
простых периодов, с особой широтой развитых (как I часть скерцо h-moll Шопена). Но
появилась и другая тенденция противоположного характера — насыщать
выразительностью миниатюру, углублять ее содержание, возводить ее в ранг
самостоятельной художественной ценности и целостности.
Эти миниатюры обычно воплощают один образ, запечатлевают одно определенное чувство,
настроение — чаще всего лирическое или лирико-драматическое. Так .возникают целые произведения в
рамках одного периода.
Создателем основного жанра инструментальной миниатюры — прелюдии —
явился Шопен. Огромное богатство не только содержания, но и форм заключено в его
прелюдиях-периодах (вопреки их не очень большому количеству): среди них мы найдем
простой квадратный период (№ 7), период повторного строения из равновеликих
предложений большего масштаба (№№ 4, 14), аналогичный период с зародышем сонатного
соотношения (№ 5, где зачаток побочной партии; звучит в Fis-dur), период с небольшим
первым предложением и значительным расширением второго (№№ 1, 3, 6), период с весьма
развернутым первым предложением, наделенным большим внутренним развитием, и все-
таки расширенным вторым (№ 6), период единого строения (№ 18), период из. трех
предложений (№№ 2, 9), сложный период (№ 23).
1
Или же лишаются заключительного каданса ради тесного смыкания со следующей частью
(как в 6-й симфонии Чайковского).
2
См. у Бетховена первые части симфоний № 3 и № 5, у Чайковского первые части
симфоний №№ 1, 3, 4 и 5. В сонате h-moll Листа вторая побочная тема, сильно расширенная, не
завершаясь, прерывается бурным эпизодом разработочного характера.
<стр. 635>
Скрябин особенно акцентировал тип прелюдии-периода с расширением второго предложения,
иногда вводил периоды, близкие двухчастной репризной форме (ор. 11 № 17, ор. 16 № 4); но чаще всего он
соединял типы расширения и репризности, создав особую форму, где известная широта развития получает
противовес в виде репризного напоминания. Форма эта обогатила период теми возможностями, которые
заключены в двух- и трехчастнои форме.
Разнообразно толковал форму Лядов в обоих 13 прелюдиях-периодах 1, Среди них есть
сравнительно элементарные периоды (8+8b — ор. 36 № 1 и ор. 46 № 3), периоды единого строения (ор. 33 № 1
и ор. 40 № 3), период с огромным разрастанием второго предложения, включающим сравнительно новый
материал (ор. 39 № 4), и, что особенно интересно, три периода с сонатными соотношениями (ор. 11, ор. 46 №
4, Прелюдия-пастораль).
Во второй половине XIX века период претерпевает значительную эволюцию. В соотношении двух
типов периода центр тяжести заметно перемещается в сторону периода единого строения. Период повторного
строения остается главным образом за песенно-танцевальными жанрами.
Период единого строения во многом отходит от двух существенных признаков — протяженности и
завершенности. Повышается «открытость» периода; многие темы отличаются краткостью, не всегда
позволяющей рассматривать их в форме периода.
Можно говорить о частичном переходе обоих видов периода в иные формы. Период повторного
строения часто заменяется повторением предложения даже в том случае, когда оно гармонически не
завершено (см., например, тему «Танца маленьких лебедей» fis-moll из «Лебединого озера» или вторую тему
вступления к опере «Сорочинская ярмарка» Мусоргского 2.
Период единого строения подвергается более разнообразным изменениям. Он перерастает в сжатое
и незавершенное построение или в сплав, мозаику мотивов. Он сближается с построениями развивающего,
связующего («ходообразно-
1
Ор. 10 № 1, ор. 11 № 1, ор. 31 № 2, ор. 33 № 1, ор. 36 № 1, ор. 39 №№ 1 и 4, ор. 40 №№ 3 и
4, ор. 46 №№ 1, 3, 4, Прелюдия-пастораль (без опуса).
2
Мусоргский, в общем, тяготел к незавершенности, незамкнутости тем, включаемых в
непрерывный поток музыки; повторность же этих тем прямо или косвенно связана с принципами
народной музыки, где значение периодичности велико. См., например, в «Борисе Годунове»
песню Варлаама с ее неустойчивыми концовками куплетов, тему Пимена (1-я картина I
действия, 19 ) монолог Бориса, (51 — 52 ).
<стр. 636>
го») типа, обнаруживает секвентную природу 1. Таковы, например, лирические темы скрипичной сонаты
Франка (главная и побочная темы I части, побочные темы II и IV частей).
Из всего сказанного следует, что во второй половине XIX века роль периода в его «чистом» виде
заметно уменьшается; это можно видеть особенно в оперной и симфонической музыке, где, с одной стороны,
заметно тяготение к лаконическим и характерным темам («еще не период»), а с другой стороны, действуют
тенденции непрерывного, преодолевающего грани законченной формы развития («уже не период») 2. Из
сказанного следует также, что понятия «период» и «непериод» (т. е. мысль, не облеченная в законченную
форму) сближаются.
Уменьшение роли периода отнюдь не всегда должно пониматься как нечто
отрицательное. Художественный замысел может требовать форм более сжатых или менее
завершенных, чем период. Это особенно относится к программной симфонической и
изобразительной инструментальной музыке, к опере «сквозного» и лейтмотивного типа. В
музыке Дебюсси и Равеля запечатление мимолетных, тонко схваченных душевных
состояний или впечатлений, навеваемых природой, нелегко совместить с сохранением
классических типов периода, с обстоятельностью изложения мыслей и отчетливостью
граней между ними.
Это, однако, вовсе не означает отсутствия или крайней редкости периодов в их музыке.
Дебюсси не отказывается от применения периодов; еще чаще применяет их Равель, которого
отличает от Дебюсси более явственная конструктивная логика (можно отметить, в частности,
большее значение репризности в его формах). Но культивирование периода связывается у них с
определенными сферами музыки. К сохранению этой формы Дебюсси и Равеля влечет их увлечение
стихией танца и стилизациями; можно отчасти сюда отнести и ту сторону их лирики, которая
связана с более или менее широкой кантиленностыо. К отходу же от периода их влечет более всего
музыка, связанная с картинами природы (она занимает в их творчестве очень большое место); то же
можно сказать и о лирике иного типа—-лирике «намеков на чувство», едва уловимых оттенков
эмоции.
Сферы танца и стилизации обычно проявляются в музыке Дебюсси и Равеля совместно, что
относится и к области применения периодов. Стилизуются танцы древности («Дельфийские
танцовщицы» Дебюсси, где первые 10 тактов представляют варьированный период), более близкой
старины (менуэты и паваны, «Могила Куперена» Равеля, «Бергамасская сюита» Дебюсси), венский
вальс XIX века (поэма «Вальс», «Благородные и сентиментальные вальсы» Равеля), эстрадная,
наконец, легкожанровая музыка XX века («Кукольный кэк-уок», «Менестрели», «Генерал Лявин»
1
Замкнутые периоды Грига и Скрябина, основанные на транспозиции первого
предложения, т. е. на секвентности, связаны с этой общей тенденцией.
2
Процесс усложнения гармонии, происходивший в XX веке, со своей стороны
содействовал незаконченности, неустойчивости форм.
<стр. 637>
Дебюсси) 1. Но стилизации подвержены и некоторые другие области: подчеркнуто простая
народная мелодия (например, квадратный период в средней части пьесы Дебюсси «Холмы
Анакапри» с характерной ремаркой: «со свободой, присущей народной песне»), церковный гимн
(«Затонувший собор»). Образцы периодов, связанные с широкой лирической песенностью, можно
видеть в пьесах Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», очень близкой к ней по духу и
структуре пьесе «Вереск», средней части «Танца Пека»; у Равеля — большие периоды в «Ундине»
(28 тактов), средней части «Долины звонов» (22 такта).
В произведениях пейзажных и в лирике импрессионистского типа — картина иная. Здесь
они встречаются, особенно у Дебюсси, редко. Соотношение между синтаксически законченной
структурой периода и характерными для такой музыки большими или меньшими фрагментами,
незавершенными построениями с нечеткими контурами примерно такое же, как между законченным
рисунком и штрихом или мазком в живописи.
Покажем степень общей распространенности периодов на следующем примере. Из 24
прелюдий Дебюсси больше половины вообще не содержат периодов; среди них, например, «Ветер
на равнине», «Звуки и ароматы...», «Туманы», «Терраса...», «Ундина», «Фейерверк». Но и в тех, где
период можно найти, он является лишь островком конструктивно-тематической
окристаллизованности и не может служить мерилом общего характера конструкции.
Мало того, и сам этот период большей частью отступает от классического типа. Его окончание редко
бывает вполне устойчивым, а с этим иногда связана некоторая неопределенность грани; тому же
впечатлению способствует эскизность мелодии («Шаги на снегу», «Генерал Лявин»). У Равеля, при всех
принцип тематизма. В таких его произведениях, как «Игра воды», «Ночные видения», «Лодка среди
океана», строение начальных частей напоминает период повторного строения; но примат фактуры над
периода. В других случаях и у Дебюсси и у Равеля трудно говорить даже о приближении к периоду; его
Подводя итог, можно сказать, что оформленный период характерен для Дебюсси и Равеля
там, где эти композиторы не придерживаются чисто импрессионистского метода отражения
действительности.
Иначе обстоит дело в более поздней западной музыке XX века. Общий процесс разрушения
классических музыкальных форм не мог миновать периода и в некоторых направлениях современной музыки
(школа Шёнберга) привел к его распаду. Встретиться с формой периода в такого рода музыке можно главным
образом в области стилизации. В то же время связанные с конструктивизмом направления современной
музыки (в частности — Хиндемит) стремятся сохранить форму периода или, во всяком случае, не избегают ее
(см., например, лирические темы «Klaviermusik» Хиндемита, ор. 37, часть II, «Lied» и «Langsam und zart»).
1
Далеко не всегда, однако, тацевальность приводит к созданию завершенных форм, в
частности — периодов (см. «Ворота Альгамбры», «Феи — прелестные танцовшицы» Дебюсси,
«Альбораду» Равеля),
<стр. 638>
Процессы, связанные с эволюцией периода в XIX веке, имели место и в зарубежной и в русской
музыке. Вместе с тем в русской музыке проявилась и своя самостоятельная особенность трактовки периодов.
Начиная от Глинки и кончая Скрябиным (в среднем периоде его творчества), большинство классиков русской
музыки тяготело к ясности, определенности форм изложения мысли и законченности тем 1. Помимо
названных композиторов, Чайковский, а среди деятелей «Могучей кучки» — Бородин и Римский-Корсаков
постоянно обращались в изложении своих тем к форме периода. У Чайковского это более всего связывалось с
рельефностью и протяженностью тематизма, у Бородина — с общим его стремлением к широте и
завершенности форм, у Римского-Корсакова — с тенденциями закономерности и уравновешенности форм.
Каковы бы ни были индивидуальные отличия (среди этих трех классиков Чайковский культивировал форму
периода в наибольшей степени, будучи в этом отношении близок к Глинке, а Бородин — в наименьшей
степени), но в целом роль периода оказывалась очень существенной. Своеобразно и отношение русских
композиторов к квадратности. Вопреки обычному мнению, русская профессиональная музыка пользовалась
квадратной структурой весьма обильно. Но отношение к квадратности как нормативной структуре
совмещалось с широким применением неквадратных структур, идущих от народной песни.
Роль периода среди форм, применяемых советскими композиторами, достаточно
значительна. Прежде всего, он необходим в области массовых музыкальных жанров, где
требуется большая простота и легкая воспринимаемость материала.
Темы песен и других произведений массового репертуара, как правило, изложены в виде периодов
или более крупных (двухчастных) форм, включающих и себя период. При этом типы периода разнообразны и
отнюдь не сводятся к повторному строению. Но и в музыке крупных жанров период занимает у ряда
композиторов видное место. Здесь должны быть названы многие (главным образом инструментальные)
произведения Прокофьева. Если Шостакович тяготеет к широко развернутым, избегающим четкого
расчленения и явного сходства частей, свободно построенным иррегулярно неквадратным, незавершаемым
периодам и дает дальнейшее развитие типу «симфонического периода», то Прокофьев, во многих случаях
также симфонизируя период, в общем все же культивирует более простые, законченные и квадратные типы
1
Лишь Мусоргский стоял дальше от завершенных форм изложения мысли.
<стр. 639>
периода. Отчетливая расчлененность и законченность форм в музыке Кабалевского также связаны с
обращением к различным видам периода.
Синтез принципов классической структуры и народно-песенного строения, о котором уже
приходилось упоминать (глава VI ), постепенно вырабатывается в советском музыкальном творчестве.
Подчеркнем в заключение, что применение различных видов периода зависит не только от
особенностей музыкального языка отдельных композиторов, но и от жанров. Вполне понятно, что периоды
«деревенских танцев» или «багателей» Бетховена и его же сонатных тем лишь изредка могут оказаться
однотипными1, что Чайковский в симфониях и в «Детском альбоме» демонстрирует весьма различные
периоды. То же можно сказать, сравнивая инструментальную музыку с камерной вокальной музыкой или
музыкой оперы «сквозного» типа, а в пределах оперы — сравнивая формы закругленной арии и свободного
ариозо.
Задания
ГЛАВА IX
Целостные анализы
Общие замечания
Высшая из задач, которые стоят перед нами и на данном этапе в курсе анализа, и на
дальнейших его этапах, — такой тип анализа, который охватывает все основные
художественные средства произведения в их взаимосвязи, учитывает их выразительное
действие и, принимая во внимание необходимые музыкально-исторические и
общеисторические сведения, приводит к общим выводам о содержании и форме
(произведения. Этот тип анализа принято называть «целостным», «всесторонним» или,
более точно, комплексным. В настоящий момент мы ограничиваемся формой периода,
изученной нами, и потому будем разбирать либо небольшие произведения в рамках периода,
либо отдельные законченные темы. Этим разборам должны быть предпосланы
вступительные замечания о методике целостного анализа; к этому вопросу придется
вернуться, когда речь пойдет о более крупных произведениях и самые задачи анализа
несколько усложнятся.
Каждому подробному анализу должен предшествовать первоначальный общий
охват разбираемого произведения или его законченной части. Необходимо прежде всего
составить представление о данной музыке как целом, подвергнуться ее художественному
воздействию, еще не размышляя о том, какими средствами оно достигнуто. Значение такого
предварительного «слухового обзора» велико: он позволяет оценить х а р а к т е р музыки,
ее экспрессию и, шире, получить первое представление о типе образности; он дает понять
— в крупном плане, — как протекает р а з в и т и е музыки; «возобновляемый в процессе
анализа, он помогает поставить на свое место» отдельные стороны произведения, связать
отдельные элементы музыкального языка с художественным ц е л ы м . И при
первоначальном общем охвате, и при углублении анализа необычайно важна роль
непосредственного
<стр. 642>
восприятия. Оно позволяет ощутить выразительность музыки, предохраняет от
надуманных, предвзятых суждений, не имеющих опоры в живой музыке (опасность таких
суждений при музыкально-теоретическом анализе очень велика). Но полагаться на одно
лишь «непосредственное чувство», как высший и неоспоримый критерий в анализе, нельзя:
личное восприятие одного человека не свободно от субъективизма. Поэтому данные
«живого созерцания» следует проверять и подкреплять объективными данными анализа.
Если восприятие позволяет сказать: «я так слышу», то правильный анализ позволяет
обосновать, «почему я так слышу». Кроме того, следует сверять свое индивидуальное
слышание произведения с коллективно-общественной, массовой оценкой данной музыки, со
сложившимися мнениями о нем, со сведениями о его историческом месте и значении. Эти
объективные данные не только дают прочную основу для слуховых впечатлений, но и
обогащают круг сведений, добытых восприятием. Восприятие дает богатый материал
главным образом для образных характеристик и, в меньшей мере, для формулирования
общей идеи произведения, его исторического значения, индивидуального выражения общих
черт стиля в нем.
Характеристика музыкальной выразительности представляет задачу
первостепенной важности e анализе. Без нее не приходится и думать о том, чтоб подойти к
научно обоснованному раскрытию содержания. Суждение о выразительности необходимо
не только для оценки данного произведения. Его роль шире — оно помогает воспитывать в
учащемся большую эстетическую восприимчивость к музыке вообще. Нередко
испытываемое учащимся чувство неловкости, скованности 'при суждениях о самом ценном
и «сокровенном» в музыке — ее экспрессии — вполне естественно, ибо, как очевидно,
словесная характеристика не может заменить музыку, а к тому же чуткий учащийся иногда
осознает несовершенство своих характеристик. Но как раз ясное понимание истинного
назначения словесных характеристик — не подменять музыку, а уточнять и обогащать
представления о ней, углублять ее восприятие, способствовать научному осознанию ее
выразительности и обоснованию ее именно такого, а не иного воздействия на слушателя —
есть первое условие для преодоления этой неловкости и скованности (само собой
разумеется, что «преодоление», в результате которого анализирующий легко и свободно
«сыплет» необдуманными и музыкально не прочувствованными «выразительными
характеристиками», ничего, кроме вреда, не приносит) 1. Учащийся
1
Существует и другая, менее оправдываемая причина затруднений в этой области.
Способность к меткой характеристике требует упражнения, навыка — как к всякая иная
способность. И если музыкально-теоретические занятия, предшествующие специальному курсу
анализа, не уделяли должного внимания выразительности музыки и попыткам ее определения, то
чувство заторможенности и смущения, испытываемое учащимся, бывает выражено особенно
сильно.
<стр. 643>
должен также знать, что большие музыканты, как правило, положительно относились к образным
характеристикам музыки и постоянно прибегали к ним в своей литературной и педагогической деятельности.
Дать конкретную и убедительную характеристику экспрессии не всегда легко. Здесь
существуют две крайности. Характеристику нельзя сводить к общим словам, штампам
(«яркий», «динамичный», «напористый» и т. п.); она должна возможно дальше проникать в
то особенное, неповторимое, что присуще каждому отмеченному талантом произведению,
что производит в нем наиболее сильное впечатление 1.
С другой стороны, надо уметь вовремя остановиться перед чертой, которая отделяет
разумный и обоснованный анализ выразительности от вульгарных, упрощенных
характеристик. Нельзя забывать, что словесная характеристика еще не равносильна
подведению программы; говорить о том, что выражено данной музыкой, еще не означает
сочинять «подходящий сюжет».
Не существует практических правил, которые могли бы предохранить учащегося во
всех случаях от той или другой крайности. Но есть некоторые общие принципы анализа, о
которых сейчас пойдет речь и которые — без автоматического гарантирования! — помогут
учащемуся преодолеть обе опасности. Не менее важны, однако, художественная
тактичность и чуткость учащегося и соответствующее руководство со стороны педагога.
Умение давать оценку характера музыки требует не менее систематической и основательной
тренировки, чем умение описывать структуру. В этой области особенно сказывается то, что
анализ есть не только наука, но также и искусство, требующее хотя бы некоторой
специальной одаренности.
Упомянем теперь о тех принципах анализа, следование которым помогает сделать
разбор произведения содержатель-
1
Не нужно забывать и об ином распространенном недостатке: анализируя какое-либо
произведение или тему, студент иногда настолько «погружается» в эту музыку, что теряет
верное мерило и в результате склонен преувеличивать с т е п е н ь экспрессии (например,
находит «сильный драматизм» там, где на самом деле есть лишь известная, не очень высокая
напряженность музыки). Недостаток этот легче дает о себе знать при изолированном
рассмотрении данной темы или произведения, что лишает учащегося критериев для сравнения
«градаций» выразительности; и наоборот, сопоставление данной музыки с другими,
допускающими аналогии образцами скорее всего предохранит от подобных нарушений чувства
меры.
<стр. 644>
ным, отвечающим истине и позволяет, что особенно важно, прийти к обобщающим итогам;
но эти же принципы анализа помогают также давать характеристики музыкальных образов,
насыщенные, конкретные и не упрощенные.
Уже была речь (в главе I учебника) о том, что анализ отдельного произведения
следует связывать с общими ч е р т а м и с т и л я , присущими композитору, с их
проявлением в форме и музыкальном языке данного произведения 1. Точно так же следует
искать в произведении те черты, которые характерны для определенного ж а н р а и
связаны с кругом образов, типичным для данного жанра; иногда можно видеть в
произведении признаки не одного какого-либо жанра, а сплетение признаков двух (или даже
более) жанров. Следует по возможности выяснять не только черты, по традиции
характерные для данного жанра, но и черты новаторские, изменяющие и обогащающие
трактовку жанра.
Обнаружить в произведении черты определенного стиля и жанра легче всего, если
сравнивать его с другими, родственными ему произведениями (или темами). В первую
очередь должны затрагиваться произведения, связанные с анализируемым исторической
преемственностью. Сравнение поможет сделать выводы двоякого рода. С одной стороны,
мы установим то о б щ е е , что имеется в ряде произведений (или тем), что их объединяет.
Эти общие черты могут рассматриваться как типические для данного стиля и жанра. С
другой стороны, мы заметим то о с о б е н н о е , что отличает данное произведение от
других, даже близких ему по стилю, жанру, настроению. Иногда это сказывается в общем
облике произведения; иногда мы уловим индивидуальный отпечаток, внимательно
вслушиваясь в детали развития музыки, в характерные подробности.
Необходимо с большим вниманием относиться к авторским обозначениям характера
движения и экспрессии. Через посредство этих обозначений автор в значительной степени
открывает нам свой художественный замысел. Между тем учащийся очень часто игнорирует
эти обозначения или не делает из них должных выводов.
Наряду с жанрово-стилистическими связями нужно видеть и иного рода связи —
между частными явлениями, встретившимися в данном произведении, и общими
закономерностями музыкальной формы (или отдельных ее элементов). Студент, обнаружив
в анализе тот или другой интересный
1
Первоначальное знакомство с такими общими чертами стиля учащийся черпает отчасти
из знания музыкальной литературы, из своего слухового опыта, отчасти из курсов истории
музыки, отчасти из сведений, уже данных в курсе анализа.
<стр. 645>
факт, часто склонен считать его достоянием именно данного произведения и не видит в нем
проявлений некоторого общего принципа. Так, например, разбирая Adagio из 2-го концерта
Рахманинова, студент не пройдет мимо неожиданного поворота из cis-moll в E-dur (такты
4—5) и может отметить его как чрезвычайно выразительный тональный сдвиг, оригинально
вводящий основную мажорную ладотональность по контрасту с параллельным минором.
Между тем, при всем своеобразии, этот прием связан с общим принципом подготовки не
прямой, а косвенной — на доминанте от параллели, — принципом, ясно проявившимся по
крайней мере со второй половины XVIII века. В том же Adagio легко заметить, что одна и та
же фраза слышится как во вступительной части темы (флейте), так и в дополнении к ней
перед средней частью; отсюда будет, возможно, сделан вывод об особо необычном
построении первой части Adagio. Между тем здесь сказывается общий принцип
обрамления, а еще шире — установленный Асафьевым принцип превращения начального
импульса в каданс.
Как мы видим, раскрыть черты индивидуального своеобразия — задача, которая
решается не просто. Чтобы приблизиться к успешному ее решению, необходимо думать о
том, как п р е т в о р я е т с я какое-либо явление в данном случае. Обычно
индивидуальное лежит несколько «дальше» и «глубже», чем кажется с первого взгляда.
Возвращаясь к нашим примерам, отметим, что прямое и слитное соединение
доминантсептаккорда параллели с тоникой мажора очень отличает данный тип «косвенной
подготовки» от ее прежних прототипов и создает характерный рахманиновский
эллиптический оборот, не лишенный ориентальной окраски (подробнее об этом — см. стр.
714). Что же касается обрамления, то одна из черт своеобразия заключается в том, что
вступительная фраза предваряет тему не «извне», не как самостоятельный материал, а
входит в состав темы как (вводный ее раздел, усиливая общее впечатление большой
связности и широты развития; кроме того, медлительно-повествовательная певучесть этой
фразы очень отличает ее от обычных «толчков-замыканий», более лаконичных и активных.
Таким образом, мы приблизились к раскрытию индивидуального своеобразия только после
того, как попытались учесть х а р а к т е р п р е т в о р е н и я общих закономерностей в
данном конкретном образце.
Необходимо внимательно относиться к вопросу о п о с л е д о в а т е л ь н о с т и в
изложении целостного анализа; план его должен быть тщательно продуман. Раньше всего
приходится решать: с чего начинать изложение анализа? Очень распространен «путь
наименьшего сопротивления» — анализ
<стр. 646>
«с первого такта». Этот способ вполне приемлем, пока речь идет об анализах частичных
(гармонических, структурных); но целостный ;анализ требует известной дедукции, т. е.
движения от общего к частному. Как мы уже знаем, самый п р о ц е с с анализа следует
вести от общего охвата музыки; но и изложение результатов анализа желательно начинать с
тех или иных общих соображений. Как для всего изложения, так и для начальной его стадии
не должно быть единой схемы, и начальные соображения могут быть разнообразны. В
анализах малого масштаба можно удовольствоваться краткой общей характеристикой,
которая включает в себя тип образа, наиболее очевидные жанрово-стилистические черты,
типичные для данного композитора, определение формы произведения. В анализах более
крупных произведений или шире задуманных имеется больше различных возможностей для
«приступа» к анализу: 1) уведомление о задачах, которые ставятся перед данным анализом,
о целях, ради которых он предпринимается (например, анализ как иллюстрация и
подтверждение заранее высказанных общих положений; очерк о группе произведений
одного композитора или одного жанра; критическая оценка достоинств и недостатков
произведения и т. д.); 2) исторические данные о произведении—характеристика творческого
периода, история его создания, высказывания современников; 3) общие суждения о данном
стиле и круге образов, ( характерных для него; 4) в вокальных произведениях —
соображения о сюжете и тексте.
Обратимся к другому коренному вопросу — как целесообразнее проводить и
излагать сам подробный анализ. Мы знаем, что полноценный анализ требует изучения
различных элементов не в отрыве друг от друга, а во взаимодействии. Как же учитывать это
взаимодействие? Здесь-то и желателен комплексный тип анализа, основанный на целостном
охвате музыки. После того, как мы получили первоначальное о б щ е е представление о
данном произведении или теме, естественно переходить к анализу «по частям», т. е. от
одного построения к другому. Каждое построение сразу анализируется с различных сторон,
ему дается целостная характеристика. Одновременное внимание ко всем основным
элементам может несколько затруднять студента. Поэтому целесообразно, прежде чем
приступать к комплексному анализу, выполнять предварительную «черновую» стадию
работы. Она заключается в поочередном разборе нескольких основных элементов, перечень
которых зависит от особенностей каждого данного произведения: в одном случае
достаточно проследить линию развития мелодии и гармонии, в другом случае важны также
изменения ритмики, в тре-
<стр. 647>
тьем — необходимо учесть контрасты в фактуре и тембре и т. д. Эта предварительная стадия
дает представление о холе развития отдельных элементов; но, кроме этого, она уже до
известной степени проясняет характер совместного действия элементов — параллельное
или, наоборот, взаимопротиворечивое их соотношение. В окончательное изложение анализа
эта вспомогательная стадия может быть и совсем не включена или будет в нем отражена
частично 1. Полезная для накопления фактов, эта работа, однако, не должна заменять собою
собственно комплексный анализ, ибо она не ведет прямо к цели — к пониманию
художественного целого, к осознанию взаимосвязей, переплетения различных средств.
Внимательно 'вслушиваясь в музыку данной части и уже располагая сведениями об
отдельных ее элементах, мы сличаем и сводим факты воедино, создаем представление об
этой части произведения в ее целостности. Комплексность окажется наиболее полной,
взаимосвязи — наиболее очевидными, если анализ ведется не от структуры к отвечающей
ей выразительности, но в противоположном направлении — от выразительного эффекта к
средствам, коими он осуществлен2. Дойдя в анализе до пределов более крупного
построения (в малых формах — предложения, в более крупных—периода), полезно
«оглянуться назад» и подвести итоги по анализированной части. Это позволит обобщить
наблюдения по отдельным меньшим частям и облегчит подведение общих итогов по всему
разбираемому произведению или теме.
Не нужно думать, что целостный анализ требует одинаково подробного разбора
всех явлений «поголовно». Это и сильно осложнило бы задачу учащегося, и вовсе не
является необходимым для суждений о целом.
Следует произвести отбор более важных сторон, особенно существенных для
данного произведения. В этом отборе окажет помощь предварительный общий «слуховой
обзор». Совсем не обязательно, чтоб анализ был одинаково подробен на всем своем
протяжении. Так, например, можно больше остановиться на анализе основного
тематического зерна, его в а ж н е й ш и х видоизменениях, на апогее развития —
1
Иногда бывает интересно показать линию развития какого-либо от дельного элемента,
который обладает своей относительно самостоятельной логикой (например, гармоническое
развитие на протяжении всего произведения). Но в и з л о ж е н и и анализа обращаться к
отдельной стороне лучше уже п о с л е того, как дано представление о музыке как целом.
2
Однако при таком методе легче нарушить систематичность анализа; поэтому приходится
следить за тем, чтобы не упускать данные, менее не посредственно связанные с экспрессией.
<стр. 648>
кульминации и несколько меньше внимания уделить другим, не первостепенным этапам
развития.
Чем детальнее анализ, тем 'больше фактов появляется !в распоряжении учащегося;
но с детальностью возрастает и опасность «утерять перспективу», утратить связь с целым.
Поэтому очень желательно в процессе детального анализа время от времени возвращаться к
|более широкой точке зрения, совмещать малый и крупный план в анализе. Образно
выражаясь, надо не только пристально всматриваться в ноты, но рассматривать их «издали».
Тогда рельефнее выделятся самые существенные черты развития, контрастов, пропорций.
Особо важно сочетать «микроанализ» с «макроанализом» при разборе крупных
произведений; но и в анализах более скромного масштаба не нужно забывать об этом
принципе.
Обычный недостаток студенческих анализов — описательность, т. е. эмпирическое
следование «от ноты к ноте», снижающее творческую активность анализирующего; разбор
сводится к перечислению, констатации фактов, встреченных в произведении. Такое
перечисление особенно нежелательно в целостном анализе, который не может сводиться к
«путевым записям». Уйти от описательности — значить подняться от констатации к
о б ъ я с н е н и ю , ко в с к р ы т и ю с м ы с л а я в л е н и й . Обнаружив тот или другой
факт, надо всегда ставить перед собой вопрос: о чем говорит этот факт, в чем его значение
при данных условиях, какой художественной цели он служит? Значение же это может
пониматься разнообразно: каков непосредственный выразительный эффект, который связан
с замеченным явлением; каково место этого явления в цепи других, в общей линии
развития; насколько оно характерно для музыкальной речи данного композитора. Короче
говоря — единичные факты надо возможно больше связывать и друг с другом и со стилем,
формальные приемы понимать как художественные средства. Как мы видим, это те же
главные принципы, которые вообще должны лежать в основе целостного анализа.
Обратимся к какому-либо конкретному примеру, чтоб проиллюстрировать эти
общие положения. Допустим, что мы анализируем основную тему побочной партии в I
части 6-й симфонии Чайковского. Обращает на себя внимание в этой теме тонический
органный пункт. Вслушиваясь в музыку, можно прийти к выводу, что органный пункт на
тонике действует как фактор, «гасящий» до известной меры напряжение диссонирующих
гармоний и потому — «в эмоциональном смысле — сдерживающий, несколько тормозящий.
Восстанавливая в памяти другие сдержанные и светлые лирические темы
Чайковского, мы вспомним аналогичное действие тонического баса в качестве
«эмоциональной сурди-
<стр. 649>
ны» (например, тема гобоя в Andante 5-й симфонии, предпоследняя вариация из 3-й сюиты и
фортепианных вариаций ор. 19, средний эпизод побочной партии . «Ромео и Джульетты»).
Действительно, тонический органный пункт (а также — двойной квинтовый, где
главенствует тоника) есть одно из очень характерных для стиля Чайковского средств в
области лирики, сдержанной по своим внешним проявлениям.
Следя за его ролью в данной теме, мы подметим, что кульминационная «вспышка»
в третьей четверти темы еще не приводит к «сбрасыванию» органного пункта, а дает
ощутить некое противоречие открытой напряженности мелодии — и «безучастного» баса
(что тоже типично для лирических тем Чайковского, где динамика мелодического развития
иногда вступает в конфликт с тормозящим действием баса, и это вносит особенно острый
выразительный штрих — см. тему E-dur «рассказа Франчески», финал III акта «Чародейки»
— Allegro vivo Es-dur, на словах Юрия «Я твой навек!»). Лишь в последней — четвертой
четверти темы (такты 7—8) общий эмоциональный подъем уносит с собой неизменное
басовое ре; так сказался на органном пункте общий ход развития.
В мелодии обращает на себя внимание пентатонность. Она, несомненно, связана и с
просветленностью музыки, и со сдержанностью начальных ее этапов. Такой подход к
пентатонике вообще не составляет исключения в музыке XIX века, а для Чайковского он
особо характерен — его пентатонные темы либо светлы, либо спокойны, либо сочетают
«свет» и «покой» (вспомним вторую тему Andante cantabile, начала Элегии из 3-й сюиты,
пьесы «На тройке», II акта «Щелкунчика», тему Водемона ;из «Иоланты»).
В кульминационной зоне пентатоника исчезает, уступая место диатонической
мелодике, напряженнее гармонизованной и сконцентрированной в тесном диапазоне.
Вернувшись в заключительной фразе, пентатоника совершенно переосмыслена — и на фоне
только что отзвучавшей кульминации, и благодаря мощному преобразующему воздействию
гармонии. Если в третьей четверти темы противоречие горячей, экзальтированной мелодии
(к ней более всего относится указание Чайковского «con espansione») и чуждого общему
порыву баса давало эффект драматически сильного, но внутренне скованного устремления,
то в четвертой четверти противоречие мелодии, лишенной полутона и тритонов, и
насыщенных, волнующих гармоний создает (пусть в миниатюре) подлинную
«динамическую репризу». «Реприза» эта вместе с тем и синтетична, ибо она, сохраняя
просветленность начальных фраз, в то же время «вбирает в себя» напряженность
кульминации.
<стр. 650>
Таковы соображения, которые позволяют не ограничиться в анализе установлением
двух конкретных фактов, но по возможности полно объяснить их смысл. Соображения эти
были изложены здесь пространно, чтоб приблизиться к ходу мыслей анализирующего. Но
результат может быть формулирован гораздо более сжато, например: «тонический органный
пункт, как и во многих других темах Чайковского, связывается со значительной
сдержанностью лирики (в первой половине данной темы); противостоя в дальнейшем
большому эмоциональному подъему, он сперва оттеняет его и придает ему особую остроту,
а к концу темы снимается и уступает место более свободному и широкому движению
гармоний».
Описательность особенно трудно переносима при чтении, если она связана с
большой детализацией анализа. Степень подробности, какую можно допустить в анализе,
зависит от подхода к фактам. Н е т с л и ш к о м б о л ь ш о г о и л и с л и ш к о м
м а л о г о ч и с л а ф а к т о в . Есть факты не объясненные, не поставленные в связь с
общими явлениями — они всегда будут лишними, как бы мало их ни было; и есть факты
объясненные, осмысленные — их никогда не может быть слишком много.
Целостный анализ должен приводить к обобщениям, выводам. Итоги анализа могут
представлять собою и сжатое резюме наиболее существенных моментов анализа, и новые
положения, которые представляют данное произведение в более широком освещении. Для
этого и необходимы те сравнения, о которых шла речь на стр. 644. Путем ли резюмирования
или выхода за пределы уже добытых сведений — выводы могут затронуть ряд вопросов:
характеристика образа, более обстоятельная, чем это могло быть сделано при
первоначальном знакомстве, обогащенная данными анализа, учитывающая внутренние
изменения, смены характера или, по крайней мере, оттенков в процессе развития. Если
анализ, исторические сведения, стилистические аналогии дают достаточно оснований, то
характеристика образа может перерасти в раскрытие идейно-художественного замысла
произведения, что даст более глубокое представление о его содержании, о его общественно-
историческом значении. Далее, именно в выводах следует подчеркнуть общие черты стиля и
жанра, отраженные в данном произведении, показать их проявление в форме и музыкальном
языке, а с другой стороны, — оттенить более индивидуальные черты.
Обратимся для примера к уже затронутой теме Чайковского. Есть ряд тем в творчестве
Чайковского, в той или иной степени родственных побочной теме 6-й симфонии. Среди них можно
назвать вторую тему Andante 5-й симфонии (в ее D-dur'ных проведениях), средний эпизод финала 6-
и симфонии, тему II части 2-го фортепианного концерта, пьесы
<стр. 651>
«Размышление», основную тему Элегии из Струнной серенады, 11-ю вариацию из 3-й
сюиты, эпизод из медленной части 3-го квартета, тему Татьяны «Кто ты, мой ангел ли хранитель...».
Этим темам свойственны мелодическая широта, мягкая певучесть, движение их умеренное; по
жанру они связываются с вокальной музыкой типа ариозо или романса, тогда как прямой близости к
моторным жанрам в них нет. Колорит их — просветленный (большая часть звучит в D-dur), но не
радостный и далекий от душевного покоя; его можно определить скорее как глубоко задумчивый,
большей частью скрыто-беспокойный, с прорывающейся иногда страстной взволнованностью.
Таким образом, наша тема должна быть понята как одна из представительниц особой,
типичной для Чайковского, области лиризма. Но эта тема — не рядовая, а в ы с ш а я
представительница тем «мечты о недостижимом счастье». Она превосходит все другие своей
большой внутренней конфликтностью: тема и просветленна и напряженна. Эта коренная общая ее
черта проявляется и в чертах частных: контраст начальных фраз и кульминационных мотивов,
контраст пентатонной мелодии и довольно напряженной гармонии, контраст гармонии и
сдерживающего органного пункта, контраст эмоциональной насыщенности и намеренно
приглушенного звучания (con sordini); значение внутренней раздвоенности еще более подчеркнуто в
среднем эпизоде побочной партии с его сильным контрастом идиллического (такты 1—4) и грозно-
патетического (такты 5—8) начал. Подобное богатство внутренних противоречий объясняет нам,
отчего тема звучит так трепетно, психологически насыщенно. В ней есть «трагическая мажорность»,
присущая кодам «Ромео и Джульетты» и I части 6-й симфонии.
Поясним эту мысль на примере нескольких анализов, которые даны в этой глазе. Так, в
песне «Про татарский полон» особенно подчеркивается образный перелом, который происходит в
напеве. В теме вариаций c-moll Бетховена — воплощение борьбы противоположных начал,
переосмысление старинных жанров. В прелюдии Шопена C-dur — подчинение всех средств идее
неудержимого порыва, а в прелюдии h-moll — особые, многозначительные противоречия между
глубиной экспрессии и ее нарочитой приглушенностью. В анализе Adagio из концерта Рахманинова
преимущественное внимание уделено медлительности и широте развития, а также — сплетению
русских и ориентальных элементов. Побочная партия 5-й симфонии Шостаковича рассматривается в
ее образном и структурном противопоставлении теме главной партии, в своеобразии ее облика —
возвышенного и не допускающего прямых связей с бытовыми жанрами.
Нелишне подчеркнуть, что целенаправленность анализа не должна иметь что-либо общее с
предвзятостью, т. е. попыткой доказать при помощи анализа ту или другую заранее придуманную
мысль, не выводимую из данного произведения. Мысль, которая заслуживает того, чтоб быть
проведенной как «красная нить» в изложении анализа, обычно вырисовывается постепенно в
процессе разбора.
Возвращаясь к примерам анализа, предлагаемым в данной главе, заметим, что они не могут
сводиться к иллюстрациям какой-либо одной руководящей мысли. Как ни важна бывает такая
мысль, но, как правило, вокруг нее нельзя сосредоточить все существенные факты,
характеризующие данное произведение. Кроме того, наши анализы имеют важную педагогическую
цель — учить р а з н о с т о р о н н е м у разбору произведения и показывать, как реализуются на
практике те общие принципы, о которых шла речь в «Общих соображениях». Поэтому анализы
касаются некоторых вопросов, общих для разных произведений (или тем). В с е г д а говорится о
взаимодействии выразительных средств как в типах параллелизма, так и в типах контраста
(например, в №№ 2, 4 и, с другой стороны,— 3, 5; для краткости именуем образцы анализов по
номерам). Во всех не одноголосных образцах изучаются вопросы фактуры в ее выразительном и
формообразующем значении. Выясняется драматургическое значение явлений развития (2. 3, 5).
Проводятся сравнения с другими произведениями как по сходству, так и по контрасту; на этой
основе делаются попытки более точно представить себе индивидуальное своеобразие
анализируемой музыки. Прослеживаются жанровые связи; в частности, бывают показаны связи с
народно-песенными интонациями (6—7). Подчеркиваются черты нового в трактовке жанров (3, 4, 7)
и в отдельных сторонах музыкального языка. Наконец, почти каждый конкретный образец дает
возможность пополнить знания учащихся касательно общих закономерностей формы и развития;
таковы принципы вариантного мелодического развития и резюмирования в народной песне (1),
нарушения и уси-
<стр. 653>
ленного восстановления (4), превращения начального импульса в завершение (6); таковы конструктивные
деления (5), структурного наложения (6), связи между пропорциями и типом музыки (6) и некоторые другие.
<стр. 658>
Последние строки текста, описывающие встречу «красной девушки» и «добра
молодца» на сенокосе, не обнаруживают прямой связи с содержанием основных строф и не
во всех вариантах песни встречаются. Как указывает Т. В. Попова, протяжные песни
нередко распевались во время работы, в частности — сенокоса, и обстановка труда могла
найти отражение в тексте песни.
По ходу анализа песни «Эко сердце» особое внимание мы уделим двум вопросам: 1)
выясним, каковы интонации песни, покажем их характерность и 2) проследим, как проходит
вариантное развитие основного интонационного зерна. И то и другое мы постараемся
выполнить в связи с характером художественного образца песни, с ее экспрессией.
Представляет интерес ритмика текста — как отмечают Т. В. Попова и А. В. Руднева,
его основа (взятая вне музыки) сходна с одиннадцатисложным стихом некоторых русских
плясовых песен типа «Камаринской»:
<стр. 659>
1
Более крупные распевы для наглядности отмечены в примере 654 буквой «»Р.
2
Здесь заметно определенное ритмическое развитие: в 4-м такте мелодико-текстовое
движение наиболее ускорено, после чего следует наибольшее замедление:
.
3
Напомним, что «синтаксический каданс» — это замыкающее построение в виде
суммирования или «перемены».
<стр. 660>
сто музыкальным рисунком, он тем не менее реально слышим и, более того, может иметь
существенное значение для конструкции и общего характера песни.
Элемент повторности вносится в песню благодаря возврату одинаковых или
родственных ритмических фигур. Это наиболее заметно в тактах 3, 7, 13, 14; хореическая
1
Распевы имеют значение и для ладовой стороны песни. Звуки, которые падают на первые,
начальные моменты распевов, слышатся особенно заметно. И оказывается, что в нашей песне
почти все эти звуки находятся в бесполутоновых соотношениях (а, с, d, e). Другими словами,
распевы позволяют услышать скрытую пентатонную основу песни. Бесполутоновость, не
обнаженная, а тем или другим образом осложненная и скрытая, присуща многим русским
песням. Не пентатонные звуки f и h появляются в мелодии много раз, однако в начала распевов,
притом не крупных, попадают лишь по одному разу (такты 3 и 14). Вообще мелодические
вершины (звук f) осторожно смягчаются, будучи спеты в с е р е д и н а х распевов.
<стр. 661>
Это — элемент нарушения, выхода за пределы прежних ладовых средств и нижнего
звукового горизонта. После него в завершающих интонациях всей песни происходит
обратный процесс — восстановление основных ладовых средств и основного диапазона.
В других вариантах «Эко сердце» (а также © некоторых других народных песнях)
уход к VII натуральной ступени перед концом песни развит больше. Этот звук приобретает
ладовую самостоятельность, воспринимается как V ступень параллельного мажора, т. е.
вводит элемент переменного лада; он становится иногда самым сильным мелодическим
моментом песни, будучи воспроизведен октавой выше размашистым скачком (см. варианты
Дютша и Прокунина). Создается максимально неустойчивая интонация вопроса,
получающая в последних звуках песни ответ-разрешение, который звучит особенно
выразительно — как динамический покой, умиротворение. Пусть в нашем варианте
развитие более скромно и не заходит так далеко. Но и здесь, как мы сейчас увидим,
чувствуется своего рода «поляризация» противоположных устремлений — нарушения и
восстановления, спада напряженности.
Последние 2 такта второго предложения служат лишь кратким «предварительным»
завершением. По тексту же они совсем не закончены 1. Ощущается потребность в более
развернутом завершении. Таким общим резюме становятся три заключительных такта
песни (их можно сравнить с дополнением в периоде). Резюмирующие концовки,
откристаллизованные в отдельные построения, не редкость в русской и украинской песне2:
1
В протяжной песне бывают несовпадения мелодии и текста в смысле членения песни.
Мелодия обладает известной независимостью от склада стиха.
2
Резюмирование сочетает признаки дополнения (появляется после устойчивого звука,
содержит повторения слов) и частичной репризы (обобщение некоторых важных интонаций,
сжатое напоминание основных моментов).
<стр. 662>
Характер музыкального обобщения, вывода слышен в заключении песни потому,
что оно после нарушения тактов 11 —12 восстанавливает вместе с присущей ему широтой и
тоскливо-лирической экспрессией основной интонационный тип. Но, кроме того, здесь на
основе мелодико-текстового ритма возникает, как мы уже знаем, синтаксический каданс aab.
Вернувшись назад, ко второму предложению, мы убедимся, что оно представляло
аналогичный каданс, но вдвое более крупный и на чисто музыкальной основе: a 2 a 2 b 2 . Иначе
говоря, завершающая мелодико-синтаксическая формула второго предложения получила
прямое продолжение в текстовом ритме резюмирующей концовки — та же «перемена в
третий раз», но сжатая, как и подобает резюме. Такова «взаимопомощь» собственно
музыкальных и музыкально-текстовых закономерностей.
Безымянный создатель песни подчеркнул особым образом стройность ее склада. В
первой части есть момент, особенно выделяющийся по звучанию неустойчивости (звуки d и
f); он падает в точности на центр первого предложения (3-й такт и сильная доля 4-го такта).
Во второй части (включая «резюме»), естественно, выделяется тот момент, когда
единственный раз появился новый звук g; и здесь он приходится на центр данной части (и
до него и после него — по 4 такта). Это касалось обеих ч а с т е й песни. Но и вся песня в
целом построена так же: самые яркие, непосредственные по лиризму интонации («эх, да
полно, сердце...») расположены в центре песни. Такое подобие закономерностей целого и
частей — свидетельство того, что свобода протяжной песни не исключает логичности ее
строения. Выделение центральных по положению моментов в произведении или его частях
— принцип, свойственный преимущественно музыке спокойно, медлительно
развивающейся 1.
Логика построения видна и во взаимном соответствии музыкальной структуры и
мелодико-текстового ритма: в первом
1
В музыке более динамичной естественнее переносить центр тяжести ближе к концу.
<стр. 663>
предложении общей »репризности отвечает симметрия распевов по краям при более
быстром произнесении слов в се редине; во втором же предложении упоминавшаяся
регулярность появления распевов гармонирует с мелодической повторностью тактов 7—8, 9
1
Единственное исключение, которым, однако, подтверждается правило, — вологодский
вариант, где уклонение заходит еще на ступень дальше, к VI ступени — звуку f в такте 8.
<стр. 668>
Вторая часть песни открывается своего рода общей кульминацией. Хотя вершина и
не превзойдена, но здесь она впервые падает на относительно сильную долю (такты 7 и 9).
Здесь же наиболее остро звучит плагальная интонация, буквальное повторение которой —
на фоне общей вариантности — так выделяет и усиливает ее, придает ей некоторый оттенок
скорбного восклицания, почти причитания. Именно здесь вспоминаются интонации арии
Лизы («Ночью и днем только о нем...»).
Далее, как мы уже знаем, наступает завершение — предварительное, с
двусторонним опеванием основного устоя а и длительным его звучанием в такте 12, а затем
и общее, трехтактное (самая протяженная фраза песни!), вновь напоминающее начальное
зерно песни. Но, в отличие от него, неустойчивые звуки нисхождения более подчеркнуты —
сказалась напряженность предшествующего развития. А последние звуки, напротив, упорно
вырисовывают минорную тоническую терцию с—а.
Установить факты вариантности в песне «Эко сердце» не очень трудно. Не так легко
понять л о г и к у этой вариантности и вообще закономерности развития в песне, где весь
диапазон охвачен уже в зерне напева, вершина в дальнейшем не превышается,
динамический уровень заметно не изменяется.
Развитие протекает «подспудно», и сама сокрытость, неочевидность его есть
характерное свойство старинной русской лирической песни, сдержанной по духу,
неторопливой по ходу событий.
Этому отвечает и выбор средств, особо тонких: ладоритмических (выдвижение и
вуалирование неустойчивых звуков различными тактовыми долями), синтаксических
(повторение наиболее яркого оборота взамен варьирования).
Развитие происходит своего рода скрытыми волнами динамики. При этом первая
часть песни становится прообразом целого: наибольшее напряжение — в середине, меньшее
— по краям (такты 3—4 в первой части, такты 7—10 в целом); более того, это соответствие
выражено и в конкретных интонациях (серединная попевка первой части вырастает в
общую середину песни). Это значит, что развитие протекает концентрически: первая часть
есть первый, малый концентр, вся песня — второй, большой.
Рассредоточенность и пластичность. Мягкая и сдержанная нюансировка
динамики и общей выразительности связана с одним общим свойством народной песни —
р а с с р е д о т о ч е н н о с т ь ю напряжения и, шире, всей экспрессии, т. е. отсутствием
резких смен, резких скачков динамики, крутых подъемов и спадов, подчеркнутых
кульминаций на
<стр. 669>
самых высоких звуках. Но вместе с тем рассредоточенность означает и более или менее
равномерное распределение выразительных средств, а этим создается повсеместная
значительность музыки. В этом нас и убедил анализ (напомним о постоянном притоке чего-
либо н о в о г о , усиливающего интерес — то новый красиво-узорный изгиб такта 2, то
возросшая неустойчивость в тактах 3—4, учащение декламации в такте 4, обновление
основного зерна в тактах 5—6 и т. д.).
С равномерностью в распределении средств связано и другое важное общее
свойство русской песни — ее п л а с т и ч н о с т ь , т. е. мягкость очертаний, гибкость и
податливость к изменениям. Уже сама по себе легкая переменчивость мелодических и
ритмических контуров говорит об этом; она проявляется и как вариантность мелодического
зерна в н у т р и куплета, и как создание родственных друг другу подголосков, и как
варьирование всей мелодии в различных куплетах, и, наконец, как изменения мелодии в
различных, нередко многочисленных местных вариантах. Черты пластичности присущи и
ладовому строению: значение отдельных звуков бывает подчас различно, изменчиво, а
тональный центр сплошь да рядом выделен не резко. Метрическая акцентуация смягчена, а
то и вовсе отсутствует; отдельные интонации способны метрически перемещаться. Вместо
отчетливых, завершенных масштабных структур нередко чередуются построения,
н е с к о л ь к о большие или меньшие.
Особо отметим одно интересное проявление пластики в нашей песне. Наряду с членением
по характерным интонациям в ней можно различить и другое, менее явное «волновое» членение,
отчасти не совпадающее с основным (см. пунктирные линии в примере 664). В его пользу говорит
аналогичное строение волн, которые имеют одни и те же крайние точки (звук тоники — ля), одну и
ту же вершину (фа), сверх того — подъем, как и в начальной волне, остается более широким по
интервалам, и спад — плавным. Иначе говоря, эта вторая скрыто-волновая форма еще ярче
обнаруживает развитие основного мелодического зерна и опять-таки свидетельствует о
пластичности, допускающей различные, несовпадающие членения.
Если такие особенности, как концентричность или как совмещение двух членений,
относились специально к песне «Эко сердце», то другие наши выводы о вариантности,
рассредоточенности, пластике, о значении распевов, о «резюмированиях» должны были
показав студенту ряд общих и важных для русской народной песни явлений.
Иные варианты. В заключение скажем несколько слов о других записях песни
«Эко сердце». В них много разнообразия. Один и тот же в основном текст «распевается»
совсем неодинаково, и достаточно спеть или сыграть подряд все варианты, чтобы
преклониться перед мелодическим богат-
<стр. 670>
ством русской народной песни, творцы коей находили столько решений единой художественной задачи.
<стр. 671>
<стр. 672>
стр. 673>
<стр. 675>
женщина, доставшаяся пленницей своему зятю; монолог этой женщины, который стал
известен ее дочери — жене поработителя; драматическая сцена матери и дочери; решение
матери не покидать свою дочь на чужбине 1.
Такое развитие сюжета не случайно. Оно связано с общим принципом развития
многих народных песен от общего к частному: сперва дается описание картин природы,
фона, на котором развивается действие, или места, где оно происходит (в нашем случае —
«Как за речкою, да за Дарьею»). Затем появляются лирические или эпические «герои»,
постепенно вырисовывается суть действия или переживания. Происходит так называемое
«сужение поэтического образа», благодаря которому в фокусе внимания оказывается в конце
концов данное лицо, данный факт, данная эмоция. «Частное» поэтому оказывается не
мелким, а, напротив, самым существенным. Так оно произошло и в нашей песне, где
заключительные слова матери в одном из вариантов: «Не поеду я на святую Русь, я с тобой,
дитя, не расстануся» — полны значения.
Принцип «сужения образа» связан с куплетным строением народной песни.
Отчетливое деление песни на куплеты создает цепь отдельных этапов в развитии сюжета,
которые и могут показывать определенное движение образа; кроме того, повторением
одинаковой (по крайней мере — в основе) музыки оттеняются последовательные изменения
в тексте2.
Мелодия песни. Течение напева мерно, оно кажется очень уравновешенным.
Основания для этого заложены в мелодическом рисунке и ритме. Напев состоит из двух
равных частей, и каждая из них изложена, как волна — более широкая и простая в первой
части, более сжатая и несколько усложненная во второй. Особенно уравновешена первая
волна: восходящей кварте с последующими малыми шагами симметрично отвечают малые
шаги, ведущие к нисходящей кварте (а—е). Рельефность волны возрастает от метрического
перемещения: при подъеме на сильных и относительно сильных долях оказываются
вершины, а при нисхождении — основания интервалов, которые обрисовывают «остов»
мелодии:
1
В других вариантах мать уезжает вместе с дочерью или оставляет ее.
2
Текст песни записан известным собирателем П. И. Якушкиным и полностью
помещен в книге «Сочинения П. И. Якушкина» (СПб., 1884, стр. 532—534). Якушкин,
отмечая в «этой песне очень много вариантов», оговаривает, однако, что они касаются
подробностей, основное же содержание сохраняется.
<стр. 676>
Таким путем подчеркнуты звуки, которые выявляют симметрию мелодического
движения. Расположение важнейших звуков всего напева также свидетельствует о
симметричной его уравновешенности. Один и тот же звук d находится на обоих «краях»
мелодии; он служит общим для обеих половин песни ладовым устоем. Один и тот же звук e
находится в центре, в точках соприкосновений обеих половин; он служит общим для обеих
1
половин неустоем. Возникает ладовая симметрия . Песня начинается
восхождением (с образованием широкого скрытого интервала сексты d—h) и заканчивается
ниспаданием (с образованием широкого скрытого интервала квинты а—d). Вершины обеих
половин — h и а — расположены в совершенно одинаковых моментах и, будучи очень
заметными, вступают во взаимную связь на расстоянии, а это также говорит и о плавности
развития, и о спаянности напева 2.
Ритм и синтаксис. Мерность течения в большой степени связана с ритмом песни.
В основе текста лежит распространенная в русской песне пятисложная стопа с главным
ударением на среднем (т. е. третьем) слоге. Ей потенциально присуща округленность,
мягкость звучания, ибо стопа эта представляет довольно развернутую метрическую волну
, т. е. в широком смысле амфибрахична. Текст произносится на музыке так,
что центральный и конечный слоги (третий и пятый) растягиваются, и образуются фигуры
<стр. 679>
e-moll — особенно ясен благодаря типично народной минорной интонации VI—V—IV—I, о какой шла речь
выше в анализе песни «Эко сердце». Вся же вторая половина песни держится в сравнительно отдаленной
тональности — d-moll. Картина тональных сдвигов отчетливо запечатлена звуками, расположенными на
сильных и относительных сильных долях, т. е. упорами. Они образуют последование:
<стр. 681>
падают здесь на вторые половины строфы 1. Такова первая строфа — «...злы татарове дуван
дуванили», вторая — «...доставалася теща зятю».
Во второй половине строфы даны и последние, быть может, самые важные слова —
«Я с тобой, дитя, не расстануся» (а в другом варианте — «Отпусти меня в свою сторону»).
Как в музыке слышен эмоциональный поворот от светлой мажорности и простоты к
омрачению и осложнению, так в некоторых куплетах текста первый стих более светел или,
по крайней мере, эмоционально неясен, и второй стих является «разъяснением» первого в
печальную сторону. Если в песне «Эко сердце» настроение отличается постоянством
(«остинатная экспрессия»), то здесь картина противоположна.
Сочетание уравновешенности и размеренности изложения с внутренне
динамизирующими явлениями, будто бы бесстрастное изложение событий, сквозь которое
просвечивает драма, — такова песня про татарский полон.
Много общего с песней, разобранной нами, имеют другие варианты, помещенные в
сборнике Римского-Корсакова:
опущена; благодаря этому синкопа на первом звуке мелодии с звучит особенно заметно, а
появление тираты лишь со второго мотива оказывается моментом дальнейшего развития.
Мелодическая линия на протяжении шести тактов устремлена вверх; отдельные мотивы
дают картину прогрессирующего размаха в чередовании малых волн, а противодвижение
мелодии и баса усиливает это впечатление (мелодия и бас расходятся на дециму!). Опорные
звуки мелодии (с—d—e—f—fis—g—as) расположены сперва по тонам, затем — по
полутонам, а это означает, что подъем «уплотняется», становится напряженнее;
содействуют подъему и ладовые восходящие тяготения (е→ f, fis→ g). Тираты, со своей сто-
<стр. 685>
роны, дают толчки восхождению, продвигая вперед опорные звуки 1. Но тираты вместе со
своими конечными пунктами — упорами, в сущности, служат лишь предъиктами к
синкопам2; обостренные дважды-пунктирным ритмом, усиленные предшествующими им
паузами, синкопы пытаются отвоевать у предшествующих им сильных долей тяжесть,
акцент.
Динамизм impetuoso во многом зависит от внутренней конфликтности его
выразительных средств: общему устремлению вверх противоречат сильные интонации
нисходящих скачков в тактах 2 и 4, разбегам тират — внезапные остановки на кратких
звуках, подчеркиванию первых долей такта—мощное синкопирование. Эта внутренняя
конфликтность еще больше заостряет контраст беспокойного impetuoso и чуждого
раздвоенности монолитного maestoso.
В резких очертаниях impetuoso можно услышать отзвуки интонаций, бытовавших в
эпоху революционных войн. Острота ритма, натиск тират, почти декламационный пафос
немногозвучных, но решительных ходов мелодии — таковы основания для подобных
ассоциаций.
Общее развитие. От характеристики обоих элементов порознь перейдем к анализу
развития в целом, что позволит описать и дальнейший ход «событий».
Если первый мотив Т—D вопросителен, то второй — D—Т представляет ответ
косвенный (не в главной тональности); такой ответ требует продолжения. Развитие в первой
половине темы равномерно, и структурно она представляет периодичность. Но в третьей
четверти развитие резко обостряется: происходит дробление с вычленением наиболее ярких
интонаций и их сжатием (тирата с упором—из нечетного, 3-го такта, нисходящий скачок—
из четных тактов); обостряется и гармония (увеличенная секста в аккорде, увеличенная
секунда в тирате). Возникает аналогия — напряженные структуры дробления с замыканием
в произведениях той же поры (главные партии «Аппассионаты», «Леоноры» № 3, 5-й
симфонии).
В 6-м такте происходит центральное, важнейшее событие. Мы ожидаем привычного
уже перебоя «сильная доля maestoso — синкопа impetuoso». Ho накоплявшаяся энергия пяти
синкоп, поддержанных их предъиктами (тиратами и упорами), здесь, наконец, прорывает
казавшуюся непоколебимой крепость аккордов maestoso; в 6-м такте появляется новый,
второй аккорд, который звучит на второй доле, т. е. синкопированно. Динамические силы,
заключенные в теме, столкнули
1
Самый способ взятия звука резким разбегом контрастен опусканию клавиш под тяжестью
руки в maestoso.
2
Благодаря паузе вся сила от тираты и ее упора перебрасывается на последующую
синкопу.
<стр. 686>
maestoso с прочно занятого им места (сильные доли) на острый гребень синкопы. Этот
момент взрыва, сокрушения некоей косной твердыни естественно образует кульминацию
всей мысли 1.
Гармоническое развитие привело в 6-м такте к кадансовому квартсекстаккорду,
столь подходящему для кульминации. Этот аккорд в фактурном и, шире, образном смысле
выступает как представитель начала maestoso, в этот момент преодолеваемого. Поэтому он,
едва успев прозвучать потенциальной кульминацией, тотчас же оказывается вытеснен, и его
место немедля занимает субдоминанта. Появление S не до, а после I 64 — против порядка
вещей; в этом «опрокидывании нормы» заключен своего рода революционный скачок,
приходящий на смену постепенности развития.
SIV в положении терции, взятая sforzando, звучит как возглас, как восклицание
патетическое — но не мягкое, что имеет место в кантиленных, спокойных мелодиях.
Бетховен динамизировал классический тип певучей кульминации; это стало возможным
потому, что лирика Бетховена родственна его героике.
Почти «катастрофический» характер кульминации подчеркнут не одной только
гармонией: сдвигом с точки золотого сечения (т. е. грани тактов 5 и 6) на одну долю дальше,
исчезновением нисходящего скачка, «тормозившего» мелодию (в 6-м такте нет ожидаемого
скачка g 2 — g 1 , его как раз и заменил восходящий ход к кульминации).
При всей своей внезапности кульминация строго подготовлена: она появилась в
результате постепенного, медленного подъема; будучи взята на второй доле, она впитала
энергию предшествующих синкоп.
Если звуковая высота верхнего горизонта и метрическое положение кульминации
предуказаны impetuoso, то высота нижнего горизонта и массивность фактуры ведут начало
от maestoso. В синтезе обоих начал — особое значение кульминации.
Препятствие сокрушено, остается закрепить достижение: ведь кульминация была
взята неустойчиво и по ладу (S) и по метру (синкопа). Это могло быть сделано в плотной
фактуре, в аккордовом полнозвучии или же на мелодической формуле, которая станет
итоговой кульминацией всего произведения (см. такты 5—9 от конца произведения):
1
Снова сошлемся на образцы напряженных бетховенских структур, где развитие приводит
к «взрыву». Но обычно он происходит в самом конце — в замыкании, а здесь — «раньше
времени», что говорит об особенно большой динамике.
<стр. 687>
Однако этого апогея силы, торжества, ликования совершенно нет у Бетховена. Его
«драматический герой» словно подкошен, истощив свои силы в столкновениях с мощным
противником; и момент, когда он наконец взял верх, звучит не торжеством, а драматическим
возгласом. Вот почему дальше — в замыкающей четвертой четверти — дан крутой
динамический спад, «провал» звучности, напоминающей слабое пиццикато и сходящей на
нет в последней басовой имитации 1. Тема завершена лишь формально (должное число
тактов, каданс); завершающий мотив — частичная интервальная и метрическая
перестановка начального мотива — звучит как «призрак» impetuoso. 6 тактов подъема,
которым почти ничего не противостоит, говорят: «действие не кончено»; продолжения
настоятельно требует и брошенный в неразрешенности высокий кульминационный звук as 2 .
Незавершенность темы — многозначительный факт, значение которого двояко. В
смысле формообразования он создает предпосылку для особенно тесной связи между темой
и последующей музыкой, т. е. вариациями. Бетховен создает такую связь и в самом близком,
и в самом отдаленном плане: семикратным повторением g 2 в первом же мотиве первой
вариации разрешает повисшее as 2 ; уже упомянутой итоговой кульминацией (в конце коды)
создает огромную, переброшенную через все произведение арку.
Идея темы. Столь важная для единства «32 вариаций» незавершенность темы
коренится в ее содержании. Все основное, что мы видели в анализе, — конфликтность двух
взаимопротиворечивых сторон темы, воплощающих энергию в статике и энергию в
динамике; воздействие активной силы на косную, которую она увлекает за собой; их
слияние в высший момент действия; мгновенный и резкий спад тотчас за вершиной — все
это приводит к определенному выводу. Б е т х о в е н в о п л о т и л в т е м е « 3 2
вариаций» идею незавершен-
1
Длительное накапливание напряжения, где после кульминации дан крайне резкий
перелом к гораздо более короткой концовке, противоположной по характеру, представляющей
внезапный динамический «провал», — это есть определенный тип развития (его можно
ния 1; в мелодии хорей создает цепь быстро чередующихся интонаций «вздоха», не лирико-
певучих, а торопливо-взволнованных. Тому же содействует в гармонии отсутствие чистой,
незамутненной тоники. Такие приемы, как метрические перебои тенора и несовпадения в
началах обоих мелодических голосов, «полифония стоп» (общая хореичность — и в то же
время метрическая волна внутри такта), «пустоты» в мелодии на всех сильных долях, уже
упомянутая малая различимость на слух «смешавшихся» мелодии, средних голосов, баса, —
создают впечатление нарочито обдуманного «беспорядка», организованного «хаоса» в
миниатюре2. Особенно же важную роль для облика мотивов играет перебрасывающееся
снизу вверх в каждом такте движение.
Первый этап развития. Проследим теперь за развитием мотива и тем самым
составим себе общую картину развития в прелюдии. В этом развитии—два основных этапа,
совпадающие с предложениями периода. Первое предложение (8 тактов) представляет по
смыслу нарастание, ограниченное по масштабам и средствам и потому сменяющееся
спадом, еще далеко не достигнув конечной цели. По структуре предложение довольно ясно
разделяется на две равные половины — четырехтактовые фразы; они мелодически
противоположны (даже симметричны), построены по одинаковому принципу перемены в
четвертый раз, обладают одинаковым «суммирующим» ритмом гармонических смен
(Т 1 —D 1 —Т 2 и S 1 —DD 1 —D 2 )3. Казалось бы, налицо нечто спокойно-уравновешенное. Но
даже внутри фраз действуют
1
См. главу III, стр. 161. Представим себе ямбический вариант: расчлененность мотивов
здесь явно выше:
2
Этим, вероятно, объясняются и некоторые «отступления» в теноровом голосе,
когда начальная пауза исчезает и весь мотив выписан Шопеном как квинтоль. Это
происходит в тактах 18—20, т. е. непосредственно перед кульминацией, что усиливает
гармоническую напряженность (хроматически-восходящие тяготения попадают на
сильные доли); затем в такте 23 и, наконец, в начале дополнения, где вступления на
сильной доле (такты 25—26) и на слабой доле (такты 27—28) создают эффект, подобный
эху.
3
Цифры означают число тактов.
<стр. 693>
динамические силы (не говоря уже о сущности самого тематизма, далекой от покоя):
«перемена» в мелодии означает накопление энергии, приводящее к сдвигу неизменной
интонации в четвертый раз; в первой фразе это воспринимается как преодоление некоторой
трудности, -препятствия к подъему 1, тогда как во второй фразе мелодия пытается «не
уступить» достигнутой вершины до последнего момента. Но решительный перевес
динамики над статикой будет очевиден, как только мы от фраз вернемся к предложению в
целом. Это — единая мелодико-динамическая в о л н а , отнюдь не уравновешенная. Центр
тяжести, кульминация волны достигается в 5-м такте; мало того, развитие гармонии и
особенно восходящая линия баса (очень заметная!) говорят о том, что следующие два такта
— 6-й и 7-й — не только не ослабляют напряженности, но, напротив, продолжают
нагнетание; Шопен не оставил сомнений в этом, отметив динамическими оттенками 7-й
такт как сильнейший.
Таким образом, Шопен (как это вообще для него характерно) совмещает стройность
и уравновешенность конструкции с впечатляюще-интенсивным проявлением динамического
начала. Для слушателя динамическое звучит ярко и заметно; синтаксическое 4+4 несколько
отступает назад по сравнению с динамическим 7+1 2.
Мелодические интонации принимают ближайшее участие в процессах развития.
Звуки а 1 в трех первых тактах можно было бы понять как обычные вспомогательные,
однако ритмический разрыв между а 1 и g 1 (в следующем такте) заставляет взглянуть на их
роль иначе: это — у в о д ы от аккордовых звуков, т. е. звуки, повисающие без явного
разрешения. Такой прием поразительно гармонирует с идеей бурного устремления, еще
далекого от цели, и с настоятельной потребностью немедленного продолжения. Когда
тесситура и напряженность мелодии повышаются, уводы уступают место задержаниям;
эффект брошенной неустойчивости исчезает, но зато гармоническая диссонантность
возрастает.
Не менее рельефно «резонирует» общему развитию высотная
н а п р а в л е н н о с т ь интонаций: когда общее направление рисунка восходящее, тогда и
отдельные интонации «смотрят вверх» — и наоборот (сравним такты 1—4 и 5—8) ;
интонации словно чутко следят за общей направленностью развития и соответственно
реагируют. То же будет и в дальнейшем.
1
Фактура взлета продвигает мелодическую интонацию вперед, трижды «подталкивает» ее,
прежде чем удается сдвинуть интонацию с места.
2
Точнее 7 + 2 (при совпадении одного такта); кульминационный 7-й такт имеет
переломное, двойственное значение: он является не только вершиной, но и исходным пунктом
ниспадания.
<стр. 694>
В напряженных мелодиях Бетховена и Чайковского нередко действует обратный
принцип — отдельные интонации противоречат общему ходу мелодии, или, что то же,
мелодия в целом движется наперекор устремлению ее частиц («мелодическое
сопротивление», о котором была речь в главе II). Такой художественный прием дает
почувствовать «борение» различных сил и особенно уместен в мелодиях действенно-
драматического или лирико-драматического характера. Замысел Шопена был иной — не
противопоставление, а единение — и потому не требовал подобного внутренне
контрастного склада мелодии (единственный момент такого рода, который находится в такте
15, будет упомянут дальше).
Основной этап развития. Второй этап развития в прелюдии (второе предложение)
—этап основной и решающий. Мощная и обширная волна на сей раз достигает цели —
центральной кульминации. Для этого мобилизованы разнообразные и сильные средства —
мелодические (осложнение подъема и возросший от сексты до дуодецимы звуковысотный
размах), ладовые (внедрение восходящего хроматизма), синтаксические (большое
расширение), раздвинута амплитуда динамических оттенков и темпов (mf—ff—рр, stretto—
ritenuto) 1.
Исходный пункт — тот же, что в первом этапе, та же первая фраза. Совершенно
обычный прием периода повторного-строения отлично служит индивидуальному замыслу
прелюдии; полным тождеством начал оттеняется различие продолжений, различие между
умеренным, частичным нарастанием и подъемом, развернувшимся во всей полноте сил.
Новое и многозначительное начинается с 5-го такта. Отсюда идет расширение,
здесь берет начало продолжительное crescendo, все восходящие интонации сжимаются до
полутона и почти все (кроме одной) альтерируются, все «уводы» заменены задержаниями.
Уплотнение интервалов до самых малых, передающее процесс настойчивого, нелегкого
(«пядь за пядью») продвижения, применение целой цепи особо напряженных хроматически
восходящих задержаний — это такие приемы, которые после Шопена применялись в
музыке страстных и бурных нарастаний 2. Появление их в маленьком произведении,
сочиненном в 30-е годы, говорит как о новаторстве Шопена, так и о глубине содержания
прелюдии. Введены
1
В рукописи Шопена знаки ff и рр отсутствуют; но они неизбежны в реальном исполнении
и потому общеприняты в обычных редакциях.
2
Например, во второй теме Andante из 5-й симфонии Чайковского. Роль восходящих
альтераций в нашей прелюдии очень важна: они усиливают общую восходящую направленность
тяготениями вводнотонного типа и в то же время способствуют просветлению колорита по мере
приближения к кульминации.
<стр. 695>
эти приемы органично, связно и «своевременно» — именно там, где началось расширение,
причем хроматическая интонация впервые появляется как раз после диатонической
п о л у т о н о в о й интонации h—с, которая послужила «мостиком» от интонаций большой
секунды к хроматизированным, а в более широком смысле связала расширение с начальной
фразой.
В начале нарастания выделяется один момент, где восходящая линия прервана
«зарубкой» (такт 15)—нисходящей интонацией g 2 —f 2 . Движение на какую-то малую долю
времени задерживается, тормозится: такты 15—16 образуют короткую о б р а щ е н н у ю
волну, поставленную гребнем навстречу потоку. Вершина этой обращенной волны
становится в общем нарастании субкульминацией, предвершиной на пути к кульминации
общей, а преодоление субкульминации означает, что попутная вершина «взята», что подъем
к общей кульминации был затруднен и тем ценнее будет окончательное достижение 1.
Лишь только «камень преткновения» одолен, мелодия с новыми силами
устремляется ввысь, к кульминации. В музыке встречается такой тип развития, когда
вторгается нарушающий или инородный элемент, а после его вытеснения прерванное было
развитие возобновляется с большой интенсивностью. В миниатюре такой процесс
произошел и здесь; Шопен со всей очевидностью это показывает, введя именно здесь в
следующем за «преодолением» такте новый род оружия — изменение темпа (stretto).
Кульминация. Стремительно несется музыка прелюдии вплоть до главной
кульминации (такт 21, интонация d3—с3) 2. Достигнутая столь интенсивным — в скромных
масштабах прелюдии — нарастанием, звучащая в высоком регистре на неустойчивом и
неаккордовом звуке, образующая септиму и иону с другими голосами, завоеванная не
только мелодией,
1
Задержка в подъеме особенно очевидна благодаря повторению интонации такта 14 dis—e
в такте 16. Не случайно торможение связано с отклонением в F-dur (замедления, приостановки в
развитии нередко де лаются на S функции, не требующей немедленного разрешения).
2
Интересно, что все три кульминации прелюдии (такты 5, 15, 21) образуют совершенно
одинаковые интонации:
<стр. 699>
сится и к фактуре — своеобразной, новаторской, уже не вызывающей ассоциаций с
фактурой п р о с т ы х б ы т о в ы х жанров.
Заметим вместе с тем, что собственно мелодические интонации сопрано и тенора
при всем их значении нельзя отождествить с мелодией широкого, кантиленного склада, роль
их менее самостоятельна. Слитная фактура, взятая в целом, более существенна. И
оказывается, что тип этой фактуры — взлеты на фигурированных и несколько
мелодизированных аккордах, много раз повторяемые без изменения рисунка, — очень
напоминает фактуру сопровождения в лирико-драматических произведениях, страстных и
романтичных по духу, — и, в частности, вспоминаются шопеновские произведения:
прелюдия d-moll 1, этюд f-moll op. 10, баллада f-moll (побочная партия репризы — с 13-го
такта) и др. Это значит, что Шопен возвышает данный тип аккомпанемента, придает ему
независимость, превращает из фона в основной тематический фактор. Тем самым Шопен
косвенно опирается на жанр—лирико-драматическое высказывание, — жанр, отвечающий
содержанию данной прелюдии (в большей степени по темпераменту бурного излияния, в
меньшей — по эмоциональной окраске, здесь мажорной, в других образцах — минорной).
Но можно видеть в прелюдии и связи еще более широкие. Яркая эмоциональная
взволнованность приобретает здесь особую рельефность благодаря таким выразительным
средствам, жизненные прообразы которых связаны с бурным и порывистым
в о л н о о б р а з н ы м движением как таковым. В самом деле—и многочисленные (в
каждом такте) краткие мотивы порывов-устремлений и в особенности широкие волны
нарастаний и спадов (в целых предложениях) вызывают некоторую аналогию с типом таких
человеческих переживаний, где эмоция быстро растет, восходит к апогею и опадает, т. е. с
принципом «эмоциональной волны». Подобное претворение типа жизненных явлений
(которое через полстолетия станет одной из основ музыкального языка Чайковского) уже
выходит за пределы чисто музыкальных жанровых связей.
Объединяя все сказанное здесь, мы убеждаемся, что отсутствие прямых связей с
бытовыми жанрами отнюдь не равносильно отвлеченности, беспочвенности музыки. Связи
прелюдии оказываются богатыми и многообразными: взволнованная речь и ее претворение
в вокальной музыке, фактура эмоционально насыщенных произведений, динамика
человеческого чувства. Таковы истоки прелюдии, разнообразные, но в конечном счете
родственные друг другу по духу.
1
Особенно там, где верхний скрытый голос совершает восходящие секундовые шаги (как,
например, в тактах 12—13. и многих других).
<стр. 700>
Закономерность формы. У гениального композитора самое непосредственное или
взволнованное высказывание бывает закономерно организованно. Такова и форма
прелюдии: она симметрична.
1
Обнаженность чисто трезвучного хода сглажена индивидуальной специфичностью
метроритма. скрыто синкопированного (дробление сильной доли и остановка на слабой доле).
2
Ритмически возможна цезура после остановки на сильной доле (h), но этому
противоречит ощущение незавершенной волны. Цезура же после завершения волны (в конце
такта) тоже не вполне естественна, ибо краткие звуки (восьмые) тяготеют к последующей
сильной доле (что очень ясно показал Шопен в последних трех тактах прелюдии); кроме того,
неаккордовый звук eis тяготеет к последующему аккордовому h.
3
Выдерживая тонику на протяжении четырех тактов медленного темпа и показывая ее в
различных мелодических положениях, Шопен извлекает из минорного трезвучия максимум его
выразительных возможностей и создает длительный, устойчивый колорит минорности. И в
дальнейшем этот колорит поддерживается и укрепляется большой ролью субдоминантовых
гармоний при гораздо меньшем значении доминанты ("субдоминанта находится в «бемольной
стороне» от тоники).
<стр. 706>
сцепления двух кратчайших хореических интонаций 1, Но и этим не исчерпывается все
более интенсивное развитие — двум двутактным мотивам теперь отвечает широкая,
суммирующая, четырехтактная фраза. Суммирование здесь, как это часто бывает,
тематически связано с переменой в четвертый раз. Осуществлен же этот столь обычный
прием масштабно-тематического развития необыкновенным образом: в четвертой четверти
мы слышим совершенно новый, певучий и полный лирической экспрессии голос; основной
мелодический голос не угасает, но на время уступает первое место новому «певцу»
(подобные лирические дуэты или диалоги не очень редки у Шопена). Мы вправе поэтому
говорить о широкой кульминационной зоне, объемлющей всю суммирующую фразу. К
концу первого предложения становится ясным, что оба элемента фактуры (мелодия и фон)
не действовали лишь как два относительно самостоятельных начала. Происходит обоюдное
взаимодействие: аккомпанемент проникает своими хореическими интонациями в мелодию,
сообщая ее вершине особо лирическое звучание; с другой стороны, певуче-мелодическое
начало проникает в бесплодный, казалось бы, верхний голос, заставляя его «расцвести» 2.
Мы снова убеждаемся в том, как глубока координированность всех явлений роста, развития
в первом предложении прелюдии.
Второй этап. Развитие в первом предложении принесла много ценного и
обогащающего. Слушатель может ждать, что в дальнейшем будет еще более преодолена та
пассивность, бездейственность, которая была присуща первым звукам прелюдии3. Но
совсем другой поворот даст развитию второе предложение. Поначалу ход действия и
ускорен (в т о р о й мотив близок т р е т ь е м у мотиву предыдущего предложения) и
обострен (вместо консонирующего трезвучия VI ступени — диссонирующий D 7 C-dur). Два
одновременно происходящих события — уход в тональность II низкой ступени и
достижение новой мелодической вершины в этой тональности — говорят о том, что
наступил многозначительный момент: вторая кульминация прелюдии. Возникновение
кульминации
1
Такое сцепление, где первая затактовая хореическая интонация имеет предъиктовое
значение для второй, более напряженной, образует усложненную, двойную «интонацию вздоха»,
одну из распространенных формул лирической мелодики (вспомним 4-ю картину «Пиковой
дамы», такты 10—15). Подобно интонации, упомянутой в анализе прелюдии C-dur (стр. 695),
Шопен не обособляет ее, а очень плавно включает в широкую мелодию.
2
Новизна завершающей сопрановой линии в целом не лишает ее из вестного родства
основному тематическому зерну, особенно в смысле ритма.
3
Разумеется, о «пассивности» идет речь отнюдь не как о недостатке,, но как о законном
художественном замысле.
<стр. 707>
на II низкой ступени — явление частое и давнее. Обычное их выразительное значение
связано с пафосом. Но есть другая, более редкая разновидность таких кульминаций —
тихие кульминации. II низкая — глубокая субдоминанта, и с этим функциональным
значением, очевидно, связан эффект ее появления в тихой, приглушенной звучности —
эффект «погружения», ухода в область далекого и затаенного 1. По силе производимого ею
впечатления такая кульминация не уступает «громкой», патетической. В нашей прелюдии
она воспринимается как психологически углубленная и очень непохожая на более
«открытую», «явную» кульминацию первого предложения. Шопен не оставляет сомнений в
исключительной важности происходящего: он задерживает ход событий, повторяя в тактах
5—6 второго предложения восходящий мотив (точнее — субмотив) с уже достигнутой ранее
вершиной e 1 . Вычлененный субмотив проходит дважды одинаково (если не считать
остановки в 6-м такте), что совершенно отлично от всего предыдущего, где не было ни
одного повторения, а только — развитие, изменение. Здесь же развитие ненадолго
выключено, «время остановилось». Неудивительно, что движение «вне времени»
оказывается и движением «вне размера» (трехдольного — один из субмотивов двудолен,
другой четырехдолен). Застывшее на несколько секунд развитие могло бы позволить
совершенно плавно и естественно перейти от вершины e 1, впервые взятой, прямо к концу 6-
го такта, минуя 2 такта, как своего рода «вставку»:
Медленная часть этого концерта развита с широтой, необычной для такого звена
концертного цикла. Она длится в авторском исполнении десять минут — величина весьма
значительная; еще необычнее длительность первой части этого Adagio: она звучит почти
четыре минуты 1, что для периода, хотя бы и сложного и обрамленного, составляет редкость.
Масштабы Adagio отнюдь не связаны с многотемностью, с резкими противопоставлениями,
это — иного рода широта; она достигнута благодаря искусству чрезвычайно длительного
развития неизменных в своей основе певучих интонаций и умению долго сохранять
единство настроения.
В медленных частях концертов лирика иногда отличается особенной
проникновенностью, поэтичностью, сосредоточенностью (вспомним концерты Бетховена
G-dur и Es-dur, Шопена, Скрябина). Это явление, на первый взгляд парадоксальное,
объясняется тем, что крайние части концертов, с их виртуозным блеском, темпераментом,
подъемностью, нуждаются в контрастном оттенении этих свойств и в «передышке» между
этими частями; поэтому лирика средней части концерта в столь высокой степени
противостоит направленным «вовне» крайним частям. Но если такие общие свойства
лирики медленных частей более или менее традиционны, то сам тип эмоции —
чрезвычайно замедленной в своем развитии — и музыкальный язык Adagio в концерте
Рахманинова вполне оригинальны.
С общей широтой связана и широта вступления — оно трехстадийно; каждое из его
построений насчитывает 4 такта. Первое построение — модулирующие от тональности I
части концерта (c-moll) аккорды оркестра без участия солиста, без выделенной мелодии.
Динамика волнообразна (рр— cres. — f— dim. — р); привлекающая к себе внимание
1
В первой части ровно 200 четвертей при темпе = 52.
<стр. 714>
динамическая вершина (в точке золотого сечения) подчеркнута, ибо это в то же время точка
гармонического перелома— здесь совершается внезапный переход из бемольной в диезную
область. Это переключение не направлено сразу к цели, т. е. в E-dur, а ведет в его .параллель
— cis-moll. Подготовка оказывается не прямой, а косвенной, конечный пункт движения
раскрывается лишь в последний момент. В XVIII и XIX столетиях предъикты к мажорным
темам часто строи-лись на доминанте от параллельного минора. Рахманинов по-своему
переосмысливает эту манеру; тягучее и убывающее звучание аккордовой цепи в cis-moll
совсем не похоже на обычные, активные по характеру и настойчивые повторения
предъиктового оборота T/D в параллельном миноре; кроме того, нет и обычной цезуры
между предъиктом и иктом, переход от D 7 cis-moll к Т E-dur происходит совершенно
непрерывно, и, что особенно интересно, благодаря этой непрерывности образуется один из
типично рахманиновских «оборотов элегической грусти»:
<стр. 715>
нию (см. главу III, стр. 196). Наоборот, создается необыкновенная, как бы «журчащая»
плавность, ибо членение бесцезурно; кроме того, перекрестность приводит к тому, что
прямолинейные фигурки («по четыре») растворяются в триольности и мелодическая линия
воспринимается мягче — как волнистая.
Фигурацию исполняет без участия оркестра солист. Его первое «выступление» в
лирической части концерта не может сводиться к «аккомпанементу» будущей мелодии, не
может быть чуждо мелодизму. И действительно, фигурация мелодична— в ней
проскальзывают интонации вздоха (см. верхний голос в примере 689), да и вся кружевная
ткань не только изящна, но и по-шопеновски певуча. Потому и сможет эта фигурация стать
столь самостоятельной в средней части Adagio (см., например, такты 9—16 средней части).
Но есть и еще одна причина, придающая фигурации большую выразительность: она
представляет мелодиче ское раскрытие гармонии: потенции
выразительности, заложенные в богатой гармонии вступления, воспринимаются более
осязательно, более выпукло благодаря тому, что фигурация переводит гармонию «из
вертикали в горизонталь», в мелодический план 1.
В первых двух построениях порознь выступали оба участника концертного диалога,
а в третьем построении они действуют совместно. Фигурация солиста стала фоном для
мелодии флейты во вступительной части темы Adagio2. В свою очередь, внутри этой
мелодии 1-й такт является «вводящим», тогда как основная нисходяще-секвентная линия
начинается со 2-го такта. Интонация секвентного звена показывает нам в четырехкратном
увеличении и на той же высоте одну из маленьких фигурационных интонаций (еще одно
подтверждение мелодизма фигурации!):
<стр. 717>
мелодии. Представим себе две мелодии Бородина в приблизительном сочетании с
фигурацией Рахманинова:
Такое сочетание средств лирической музыки в духе Чайковского и русского ориентализма не
случайно; оно проявляется у Рахманинова нередко, сообщая оттенок поэтического томления
спокойной лирике и внося жар страстей в его лирику взволнованную; отзвуки же Востока
приобретают особую возвышенность и обобщающую силу.
Эти же два звена вступительной части обладают еще одним своеобразным
свойством: в в о д я в основную музыку Adagio, они вместе с тем звучат и как возможное
заключение. Их пригодность для конца объясняется тем, что почти все средства,
примененные здесь, обычны для завершающих построений, входят в «комплекс
заключительности»: тонический органный пункт, отклонение в S, нисходящее
секвенцирование и связанный с ним нисходящий хроматизм (он даже выделен четвертными
нотами). Сочетание этих средств особенно присуще заключениям у с п о к а и в а ю щ е г о
характера. И действительно, эту же музыку слышим мы в конце первой части Adagio, ей же
будет родственно начало коды.
<стр. 718>
Двойное значение — начальное и завершающее — бывает присуще некоторым
музыкальным явлениям и представляет общую закономерность, сформулированную Б. В.
Асафьевым («начальный толчок», по его словам, может становиться «кадансом») и
свидетельствующую о большой гибкости, о диалектическом единстве музыкальных средств.
В основе этой закономерности лежит то общее, что есть в крайних, противоположных
моментах произведения, — потребность отграничения во времени как для ввода в действие,
так и для завершения действия; отсюда вытекает особая определенность, структурная
устойчивость выразительных средств, оттеняющих начало и конец. Возможность же
естественно применить этот общий признак в нашем Adagio вытекает из того, что крайние
его части проникнуты чувством глубокого спокойствия.
Подводя итоги анализу вступления, отметим постепенное нарастание мелодизма в
нем — от аккордового склада чрез мелодизированную фигурацию без кантилены к
появлению обособленного и темброво подчеркнутого поющего голоса 1. Уже была речь о
фактурно-диалогическом нарастании (оркестр, солист, оба вместе). Но есть еще одно
значение трехстадийности: сужение «радиуса действия» с каждой следующей стадией.
Первая стадия есть вступление ко всему Adagio в целом; вторая стадия — вступление к
первой части Adagio (взглянем на репризу Adagio с таким же вступлением), третья стадия —
вступление к теме. Но чем теснее становится сфера действия, тем большую определенность
приобретает ока, а с этим связано и фактурное развитие, и переход от общего (гармония) к
конкретному (мелодия). Подобная развитость вступления придает музыке особую
многозначительность: слушатель, проходя от одного этапа к другому, с возрастающим
напряжением ждет — что же появится после столь углубленной, широко задуманной
подготовки? 2
Первые звуки темы сразу же погружают слушателя в мир тишины, покоя,
сдержанной нежности. Мелодия кларнета не поражает размахом, напротив, ее внешние
проявления чрезвычайно скромны. Первое предложение (6 тактов) может показаться лишь
самым первоначальным этапом развития, где
1
Переход «от гармонии к мелодии» позволяет вспомнить о начале Andante из 5-й
симфонии Чайковского.
2
Если большие вступления постепенно сужают «радиус действия», то большие коды,
напротив, могут расширять его. Так, в циклическом произведении заключение репризы может
смениться кодой финала, а затем — и кодой всего цикла (см., например, финал фортепианного
концерта Скрябина, где в цифре 15) заключение репризы сменяется кодой финала, а эта
последняя в цифре 17 переходит в общую коду концерта; см. также коды финалов
«Шехеразады» и концерта Грига).
<стр. 719>
мелодия еще не успела развернуться, «выказать себя». Однако продолжение приводит к
иному выводу: то немногое, что мы услышали, и есть самая суть мелодии. Тема Adagio —
прекрасный образец рахманиновской мелодии, опирающейся на один звук. В самом деле —
из 28 восьмых первого трехтакта в 22 звучит gis 2 — тоническая терция; при этом она
занимает в с е основные доли тактов, как сильные, относительно сильные, так и слабые 1.
Степень централизации, сосредоточенности мелодии здесь гораздо большая, чем в
опеваниях, характерных для мелодики композитора, близкого Рахманинову,— Чайковского.
При опеваниях не требуется столь постоянного возврата к одному звуку, нет такого
«магнетизма». Кроме того, возврат происходит иногда даже вопреки намечающейся логике
мелодического движения. Так, на грани 2-го и 3-го тактов темы звук fis, став септимой D 7
cis-moll, должен бы разрешиться в с; но вместо этого fis притягивается тем же gis. Равным
образом в заключении первой части Adagio (такты 4—5 до конца) cis не идет в dis, а
возвращается в h, а в последней интонации Adagio gis 1 — задержание к квинте D 7 — не
идет вниз в fis 1 , а вместо этого отклоняется вверх в a 1 лишь для того, чтоб вернуться на свое
место, но уже в новом качестве тонической терции.
О той же сосредоточенности говорит и диапазон мелодии, чрезвычайно тесный: в
первом трехтакте — кварта e—a, причем оба крайних звука лишь однократно затронуты,
основные же интонации образуются только двумя звуками: gis и fis, т. е. в интервале
большой секунды. Во всей теме мелодическое движение, за редкими исключениями,
основано на секундах и терциях. Умению добиться большой мелодической
выразительности в тесном диапазоне при движении неширокими интервалами Рахманинов
учился у Чайковского.
«Силой притяжения» наделена и гармония, упорно приводимая все снова к тонике;
даже задумав отклонение (в cis-moll, 4-й такт), композитор все-таки возвращает гармонию к
основной тонике. Это постоянное мерное возвращение тоники, поддержанной долго
тянущимся органным пунктом и смягченной округлыми фигурациями, играет немалую роль
в создании той торжественной «тишины», какая отличает Adagio.
1
Другой образец подобного рода — тема баркаролы из Фантазии для двух фортепиано ор.
5, где тоническая терция b занимает 18 восьмых из 32, в том числе все сильные доли:
<стр. 720>
Опираясь на один звук, мелодия, однако же, развивается в такой
последовательности: 1) интонирование основного звука gis, 2) его легкое обыгрывание
отклонением к fis, 3) образование развитой интонации gis—а—fis—e —gis и 4) свертывание
(возвращение к секундовой интонации), что означает и временное успокоение, и
закрепление 1. Мы еще яснее видим, как мелодия исходит от основного звука, из него
вырастает, к нему же возвращается. Она до некоторой степени симметрична (максимум
развитости в центре). Но симметрична и сама основная интонация:
(восходящей секунде и нисходящей терции отвечают те же интервалы в обратном
направлении)2. Значение этих симметрии связано с выражением глубокого покоя и
внутреннего равновесия в начальном этапе развития темы.
И в первом трехтакте, и во всей теме метр колеблется, переходя от трехдольности к
двудольности. Смена размеров сообщает мелодическому развитию свободу и мягкость.
Неквадратность здесь полная — и по числу тактов в построениях, и по общему числу долей.
Важно и то, что большими, трехдольными являются н а ч а л ь н ы е такты фраз, где
мелодия поется более широко (своего рода «метрическая вершина-источник»); кроме того,
н о в и з н а трехдольного такта оттеняет начало темы, отделяет ее от вступления. Во
втором предложении, где развитие более интенсивно, трехдольные такты, как мелодически
наиболее яркие, уже следуют друг за другом подряд (без перерыва).
Продолжением первой трехтактной фразы становится подобная ей, но перенесенная
в S (A-dur) фраза. Перемещение сделано так, что ступеневое положение мелодии в ладу
изменилось: теперь обыгрывается не терция, а квинта тоники (в A-dur звук e 2 ), что вносит
новизну, разнообразие. Изменилась и гармония: усилился элемент гармонического мажора
1
В этой маленькой интонации Рахманинов любовно выпевает каждый звук (знаки tenuto).
2
Сочетания по три звука (начиная с любого) очень близки трихордам русской песни.
Отметим также родство всей основной интонации важнейшей мелодической формуле I части
концерта:
<стр. 721>
(а с ним и ощущение ориентализма); если в первой фразе ее конечный мотив приносил
неожиданность — уклонение от перехода в cis-moll, то во второй фразе неожиданность
обратна: D D-dur разрешается в Т избегнутого ранее 'cis-moll.
Это балансирование вокруг минорной параллели E-dur'a осуществляется с
чрезвычайной мягкостью (едва движущаяся мелодия, плавное голосоведение — наряду с
такими общими условиями, как медленный темп и тихая звучность). Оно также должно
быть понято как проявление ладовой переменности.
Паузы между фразами заполнены — в них звучат «переводящие» (от одной фразы к
другой) интонации солиста (такты 3—4 и 6—7). Они не только служат связности, но и
усиливают впечатление диалога; у большого композитора и «нейтральный» технический
прием приобретает большое выразительное значение.
Развитие во втором предложении идет по иному пути, оно несколько ускоряется.
Исчезли сходные трехтактные фразы, мелодия становится концентрированнее —
периодичность теперь образуется трехдольными о д н о т а к т а м и , которые содержат
«сгусток» мелодии, тогда как интонаций-отзвуков больше нет. Расположенные рядом
сходные однотакты образуют дробление в третьей четверти темы. Этот процесс продолжен
и дальше, но не совсем обычным образом: появляется мотив, точно секвенцирующий
ступенью ниже пять последних звуков предыдущего мотива:
Столь большое их сходство означает, что они связаны друг с другом и совместно
образуют вторую степень дробления. Здесь происходит структурное
н а л о ж е н и е , при котором последующее построение составляет часть предыдущего 1.
Структурное .наложение в данном случае связано со свободой (и, в частности,
неквадратностью) и плавной текуче-
1
Структурное наложение часто выражается в кажущихся «пропусках» при образовании
структуры (дается одно проведение вместо двух). Его легко обнаружить благодаря точному или
почти точному вычленению из предшествующего более крупного построения или точному
повторению (см. 2-ю симфонию Бетховена, 14 тактов главной партии, прелюдию As-dur Шопена,
такты 19—27).
<стр. 722>
стью развития1. Эти качества, однако, совмещаются с несколько повысившейся
интенсивностью второго предложения. Поэтому мы можем ожидать, что после двойного
дробления наступит достаточно динамическое замыкание. Оно появляется на первом в теме
forte у флейты, кларнета и вторых скрипок в трехоктавном изложении и представляет
хроматизированный мелодический спад на слегка усложненной «доминантовой цепочке».
Все признаки — внезапный мелодический и тембровый сдвиг, относительная громкость
звучания, гармоническая напряженность — говорят о кульминации.
Структура темы, таким образом, есть двойное дробление с замыканием, несколько
отклоняющееся от нормы в связи со свободой и мягкостью развертывания. Структура эта
скрыта плавным, «стелющимся» движением и потому не так очевидна для слуха, как в
большинстве других случаев. Тем не менее свое действие она производит и естественно
приводит к большому (по меркам этой музыки) эмоционально-динамическому подъему в
замыкающей части. Рассматривая все происшедшее в обратном — ретроспективном —
порядке, можно сказать, что такая яркая, полная экспрессии кульминация не могла бы
возникнуть после застойной, безжизненной мелодии и прозвучать естественно. Значит, в
мелодии была внутренняя напряженность, скрытая жизнь. Своей выразительностью
кульминация во многом обязана гармонии — цепи сплошь диссонирующих аккордов. Важна
и доминантсептаккордовая секвенция, на которой нередко строятся моменты повышенной
экспрессии2: но важны и уклонения от нее (2-я и 3-я доли 1-го такта и 1-я — 2-я доли 2-го
<стр. 726>
gio— один из лучших образцов с п л е т е н и я тех и других элементов, поставленных на
службу лирике.
Рахманинов использует то общее, что есть в русской и восточной народной
музыке,—неспешность развития, преобладание нисходящей направленности в мелодии (в
теме Adagio почти нет восхождений!), моменты ладовой переменности. Вместе с тем мы
слышим в этой музыке и то, что ведет свое происхождение л и б о от русской, л и б о от
восточной песенности. О связях с русской народной песней свидетельствует синтаксическая
свобода в сочетании с широтой отдельных построений (фраз), уже упоминавшаяся
«равнинность» мелодии; о том же говорят и отдельные черточки мелодии — тяготение к
мелодическим центрам, близость (Некоторых интонаций к трихордовым. Претворение
ориентальных средств сказывается в особенностях трактовки нисхождения и переменности:
медленное кружение, «парящее» секвенцирование тесных по диапазону звеньев,
осуществление переменности с участием хроматических ходов; напомним также о
гармоническом мажоре и о гармониях тактов 5—12.
Как бы отчетливо ни проступали народно-музыкальные черты, не следует считать
их ни преднамеренными, ни самодовлеющими. Рахманинов и в этом и в других образцах
обогащает свою лирику, опираясь на народно-музыкальные элементы. Нетрудно убедиться в
том, что своеобразие лирики Adagio во многом связано именно с только что названными
средствами: преобладание нисхождений естественно в музыке недейственного,
мечтательного характера, значительная роль гармонического мажора и переменности
понятна в связи с мягкостью, переливчатостью и 'некоторой «затуманенностью» экспрессии
и т. д.
Об особенностях формы можно говорить в двух планах — более узком и широком,
имея в виду только тему или ее сочетание со вступлением (и заключением).
Сложный период как форма темы связан не только с концертно-ансамблевыми
антитезами и оправдан не только чертами единого строения в простом периоде1.
Применение этой формы есть одно из выражений той же широты мысли, которая позволила
Рахманинову создать п р о с т у ю трехчастную форму необычно больших масштабов во
всем Adagio.
Есть, однако, основания рассматривать и форму в с е й первой части Adagio.
Рахманинов, по-видимому, представлял себе вступление и тему как одно целое. Об этом
говорит единый процесс нарастания мелодизма — от первых тактов вступления до
основной части темы, об этом говорит и един-
1
Вместе с тем он гармонирует и со всеми повторностями меньшего плана, которыми так
богато Adagio.
<стр. 727>
ство фигурации — начиная со второго построения и до самого конца части; такое
понимание подтверждается пропорциями. Прежде всего обращает на себя внимание то, что
центр части совершенно точно совпадает с гранью обоих проведений темы, .падая на
последний аккорд первого проведения; другими словами, вся часть делится ровно пополам
(по 23 такта или по 100 четвертей) в соответствии с ее тематическим содержанием. При
этом внутренние пропорции вполне симметричны по соотношению между проведениями
темы и «внешними» частями (данными до и после проведений):
«Ой, туманы мои» — песня о партизанских подвигах. Простая мысль легла в основу
ее сюжета: >на родной земле идет борьба со злым врагом; борьба не прекратится до
изгнания и уничтожения, как сказано в песне, «чужеземца незваного». В песне выражено
сильное чувство. С одной стороны, это-чувство патриотизма, с другой стороны, чувство
законного гнеда. Оно выражено с той сдержанностью, которая присуща русской
крестьянской песне даже тогда, когда она рассказывает о событиях драматических.
Автор стихов М. Исаковский писал об истории создания песни: «Песня «Ой,
туманы мои», можно сказать, возникла из старинной народной песни, в которой есть
выражение «туманы мои, растуманы»... Мне как бы представился тот край, где я родился и
вырос, край, в котором много лесов и болот, край, где мои земляки-партизаны вели в то
время борьбу с фашистскими захватчиками. В результате появилась песня» 1.
Захаров начинает песню так, как часто начинаются произведения массовых жанров,
— вступлением, которое воспроизводит окончание произведения. Этот прием, во-первых,
вытекает из повторяемости куплетной песни и подчеркивает связь ее крайних моментов,
соприкасающихся при повторении, и, во-вторых, он воспроизводит наиболее яркий,
напряженный момент в песне.
Как и большинство народно-хоровых и массовых песен, «Ой, туманы мои» делится
на одиночный запев и хоровой припев. В первом куплете запев по тексту представляет
обращение к образам родной природы. По музыке запев сдержан, что отвечает и частным
особенностям первого куплета (основной сюжет еще не затронут)', и общему направлению
развития (постепенное развертывание мелодии и всей динамики). Об известном
самоограничении свидетельствуют диапазон запева (секста), низкий регистр и одноголосие
в мелодии. Но уже с самого начала проявляются и иные черты. Активна первая же
ямбически-восходящая квартовая интонация h—h—e 1 . Упругость, собранность слышатся в
<стр. 729>
ции шири и удали»; она представляет собой усложненный квинтовый спуск, которым
предваряется и оттеняется широкий восходящий скачок. Мы встречаем эту интонацию и в
старинных, и близких нашему времени песнях, и в русской профессиональной музыке,
начиная от знаменитой «песни лужского извозчика» и кончая советской музыкой:
Мелодия 2-го такта («растуманы») уже берет следующую, более высокую ступень
fis 1 и заканчивается активной автентичеекой интонацией а—d 1 . Происходит поворот в
D-dur, связанный с ладовой переменностью. Волевые ритмы первых тактов смягчаются
распевами. В дальнейшем распевы будут встречаться реже, уступая место более твердому,
энергичному произнесению текста. Первые два такта явственно членились и по тексту («Ой,
туманы мои, растуманы») и по музыке. Им отвечает более слитная, суммирующая фраза 3—
4-го тактов («Ой, родные леса и луга»). Возрастающей широте соответствует и более
решительное обращение с местной вершиной — fis, который теперь звучит на сильно» доле
(а не как «слегка задетый» звук).
В основе мелодии этой фразы лежит нисходящее движение от fis к а; но, как и в
родственной ей «интонации шири и удали», оно усложнено, что повышает его
выразительность, внутреннюю насыщенность: сперва спад оттеняется коротким, но
отчетливым подъемом (d→ fis), а перед концом мелодия еще более энергично отклоняется
вверх (h—а—e 1 ), прежде чем завершиться. И здесь можно показать, как много род-
<стр. 730>
ства в мелодических ходах у Захарова с типичными попевками народной песни и
происходящими от них интонациями русской классической музыки 1:
При переходе от запева к припеву Захаров сжимает 4-й такт вдвое. Характерно для
современной песни это нарушение квадратности во избежание перерыва — обе части песни
вплотную прилегают друг к другу. Это тем более желательно, что припев и без того
довольно резко разнится по звуковому эффекту от запева: сразу вступает forte весь хор,
сразу завоевывается новый, более высокий звук (g 1 ) и совершается более широкий шаг
мелодии — секста, а еще через полтакта мелодия новым активным усилием достигает звука
a 1 . В первом куплете такая контрастность звучания вполне гармонирует со смыслом текста:
именно здесь начинается само повествование о событиях — «Уходили в поход партизаны,
уходили в поход на врага». Хотя мелодия песни и должна пониматься как музыкальное
обобщение в с е г о текста, всего сюжета, но в работе над песней композитор,
естественно, находится под особым влиянием п е р в о г о куплета, что нередко и
отражается на облике мелодии.
1
Характерная «восходящая» ритмическая фигура , завершающая первый мотив и
вторую фразу, также народно-песенна:
<стр. 731>
<стр. 733>
слушатель в первую же секунду узнает, что второе проведение далеко не тождественно первому, что песня
подымается на высшую динамическую ступень.
Самое же важное в том, что кульминация в н е з а п н а . Fortissimo без
предварительного crescendo, скачок на октаву вверх, синкопа, неожиданная мажорность
аккорда после минорной тоники — все это, вместе взятое, образует своего рода взрыв.
После сказанного можно понять, отчего кульминационный возглас («Эх!») и — шире —
кульминационный такт производят впечатление, которое без преувеличения можно назвать
захватывающим.
Кульминация подчеркнута и силой, и высотой, и ритмом, а также и ладом —
трезвучие H-dur означает отклонение в S — e-moll и вводит на самой «верхушке» звук c 2 ,
ведущий за пределы основной тональности 1.
Интересно положение кульминации в песне. Она и «классична», поскольку дана
после длительного (по масштабам песни) накопления динамики, и народна, потому что
служит «вершиной-источником» (даже с типичным возгласом-междометием «эх») для
повторного припева. Она находится в точке золотого сечения (с полной точностью
выявленного — 29-я четверть из 46), что стало возможным только благодаря повторению
припева.
Под воздействием кульминации остается и следующий за нею такт. Это — самый
богатый по многоголосию момент песни, повышенный (в сравнении с аналогичным 5-м
тактом песни) по тесситуре, насыщенный по звучанию. Разросшаяся здесь хоровая ткань со
следующего такта входит в прежние рамки. Если такты 8—9 песни были ее
«эмоциональным центром», то последние 2 такта — «волевой центр». Поэтому они звучат
строже, их фактура аскетичнее и тяготеет не к разветвлению, а к собиранию.
Последний звук песни h — общий хоровой унисон. Только здесь допущена
остановка, уничтоженная синкопой после первого проведения припева. Отсюда — очень
выразительный эффект сосредоточения сил в конце.
Глубокое родство песни «Ой, туманы» классическим русским протяжным песням
неоспоримо. Оно сразу заметно на слух, оно подтверждается, какую бы сторону песни мы
ни затронули, начиная от текста с его сдержанной силой и характерной лексикой и кончая
такими, например, специфически музыкальными признаками, как трактовка регистров —
1
Поэтому блеснувший на мгновение мажорный аккорд (H-dur) на деле означает лишь
усиление минорности, ибо он ведет в сторону бемолей. Вот откуда то ощущение суровости,
омрачения красок, которым веет от кульминационного такта.
<стр. 734>
опора на выразительность низкого регистра в запеве; развитие диапазона, замечательное как
по медленности, так и по неуклонности; отсутствие звуков ниже d и выше с 2 , связанное с
нелюбовью народа к крайним регистрам, — или как неоднократное возвращение мелодии к
одному и тому же звуку — упору (см. запев, где каждое из трех построений «упирается» в а
как нижний предел, звуковой горизонт).
Но не менее очевидно, что песня «Ой, туманы» по своему духу и средствам
выражения несводима к типу старинной протяжной песни. Это можно подтвердить,
обратившись к самым разнообразным ее сторонам. Прежде всего, иную роль здесь играют
образы природы. В старинной песне нередко ощущается такое слияние образов природы и
человека, что выражение эмоции, настроения как бы растворено в чувстве природы, ее
покоя, ее безбрежной шири. Обращение к .природе связано с поэтическим параллелизмом,
с уподоблением действующих лиц силам или атрибутам природы, так что природа
вторгается в самый сюжет песни. Здесь же подобного «растворения» нет, и начальные
строки песни, вариантно воспроизведенные в конце («родная сторонка» вместо «родные
леса и луга»), создают нечто новое для народной песни — поэтическое ее обрамление.
Эпически-сдержанный тон, величавое достоинство в выражении больших чувств
присущи и нашей песне. Но по своей драматической напряженности (особенно в припеве)
«Ой, туманы» намного превосходят протяжную песню. А динамизм кульминации, ее
централизующая сила не похожи на разлитую, рассредоточенную напряженность, на
равномерность в распределении выразительных средств, свойственную старинным песням.
В песне Захарова немало распевов; они иногда походят на узоры частушек1, но в
общем напоминают и старинную песню. Довольно широко проявилась в песне свободная
вариантность. Нисходящий пентахорд е 1 —а «распевается» несколько раз (такты 1, 2, 3, 4,
нижние голоса 5-го такта). Иногда он удлиняется, начинаясь ступенью выше (fis 1 ),
меняются интонационные уклонения от основной линии, меняется ладовое и ритмическое
значение звуков, тогда как сама основа распевания сохраняется. Но этой свободной
вариантности (Противостоит суровая дисциплина ритмических фигур и структуры. Шесть
раз применен пунктирный ритм, не характерный для протяжной песни, к нему
присоединяют-
1
Узорчатость еще больше сказалась в варьированном сопровождении к запеву песни. Здесь
Захаров исходит от манеры современных гармонистов.
<стр. 735>
<стр. 736>
иную направленность, и, опираясь только на них, Захаров не смог бы с такой силой передать скорбный пафос
партизанской песни. Некоторые другие жанры народной музыки, связанные с большей активностью, могли
взаимодействовать здесь с протяжной песней — ритмически острые «скорые песни», частушки, различные
виды городской песни. Но особенно большое значение имела советская массовая песня со свойственной ей
энергией и действенностью. Захаров, таким образом, создал новое художественное явление, переплавляющее
и развивающее черты различных жанров старой и современной народной музыки; он создал подлинно новую
песню, которая рождена великими событиями новой эпохи.
(первый период)1
<стр. 738>
Кристалличность структуры проявляется, например, в квадратности начального
построения (восьмитакт из двух сходных четырехтактов, не считая вступительного такта) и
большой роли вопросо-ответных соотношений: в масштабе начального восьмитакта
гармоническому движению от тоники к неустойчивости (S) отвечает движение от
неустойчивости к тонике новой тональности1; в рамках же четырехтакта восходящей
интонации мелодии отвечает нисходящая. В еще меньших масштабах кристалличность
находит выражение в четкой метрической пульсации: в каждом двутакте первый такт
тяжелый, второй — легкий, а внутри тактов фигура сопровождения дает ясно
воспринимаемую пульсацию по полутактам. Наконец, тут вдвойне подчеркнута
свойственная простым и рельефным гомофонным темам закономерность согласования
метра и ритма: более долгие звуки мелодии приходятся на с и л ь н ы е доли т я ж е л ы х
тактов, а менее долгие — на с л а б ы е доли л е г к и х тактов (в аккомпанементе тоже
более долгие звуки — четверти — приходятся на более сильные доли, нежели короткие —
восьмые).
Двузвучные интонации мелодии образуют метрическую стопу 2-го пеона (звук на
сильной доле втрое продолжительнее затакта), часто встречающуюся, как говорилось в
главе III, в активных темах классиков. Здесь она связана с ясным демонстрированием
двузвучной мелодической интонации; благодаря этому внимание слушателя неизбежно
фиксируется на ней. В простейших случаях такие классические мотивы тоже двузвучны,
причем иногда восходящие и нисходящие интонации чередуются (вспомним вторую —
сопрановую — тему финала Героической симфонии Бетховена). Если же подобные
интонации отличаются к тому же достаточной широтой, то возникает явное (хотя и
внешнее) сходство с рисунком разбираемой мелодии Шостаковича (см., например,
центральный — до-минорный— эпизод финала 4-й сонаты Бетховена и особенно отражение
этого эпизода в коде). Такое сходство интересно лишь в том отношении, что показывает
применение в разбираемой песенной, лирической теме Шостаковича средств, типичных для
активных или танцевальных тем классиков.
Но это как раз весьма существенно для всего характера образа и связанного с ним
нового, особого типа лирики. В иных условиях описанные черты «кристалличности»
конструкции могли бы восприниматься в первую очередь как типичные свойства
определенного стиля, жанра, склада музыки, а не как индивидуальные свойства образа.
Здесь же,
1
Особенность этого ответа в том, что он одновременно является и «уходом», «удалением».
<стр. 740>
в сочетании с другими свойствами музыки, о которых еще будет речь, и в условиях
лирической побочной партии, контрастно противопоставляемой напряженной и
т е к у ч е й главной партии, эти, казалось бы, столь общие черты составляют важную
сторону и н д и в и д у а л ь н о г о качества темы. Ясность, прозрачность образа,
рельефность его тонких линий и отточенность граней позволяют говорить о его
кристалличности, «кристальности» в общеэстетическом смысле. Точно так же и простота
гомофонной фактуры не является здесь всего лишь общим техническим свойством
аккомпанемента: она включается в данном контексте в число средств, воплощающих ту
«высокую простоту» образа (в общехудожественном, эстетическом понимании), которая
отличает многие эпизоды музыки Шостаковича.
Характер кристалличности достигнут не только .перечисленными средствами, но и
многими другими. Высокий регистр, в котором звучит мелодия скрипок, придает ей
прозрачность. Удаленность же регистра мелодии от аккомпанемента создает не только
ощущение охвата большого пространства, но и ясное разграничение обеих сфер 1. Гармонии
сменяются редко и мерно, но при этом прозрачное сопровождение, как уже упомянуто,
<стр. 749>
условиями: контрастирующие темы репризы воспринимаются здесь лишь как разные
стороны «реакции сознания» на образы иного плана, данные в разработке и резко
противопоставленные миру образов экспозиции и репризы.
Мы приводим эти соображения лишь для того, чтобы показать, что никакой, даже
самый детальный анализ отрывка, выделенного из целого, не может быть достаточно
полным, если он ведется вне связи с целым. В частности, выразительность музыки в
побочной партии экспозиции и репризы 5-й симфонии Шостаковича ярко оттеняется тем,
что эти эпизоды являются лишь небольшими лирико-созерцательными островками внутри
произведения трагедийного характера.
Сказанное относится также и к э с т е т и ч е с к о й о ц е н к е музыки отдельных
частей целого. Например, сравнивая разобранные начальные отрывки, взятые отдельно,
можно было бы прийти к выводу, что отрывок из репризы, где дана всего лишь
элементарная кадансовая формула диатонического мажора, менее интересен: каноническое
изложение едва ли «компенсирует» утерю своеобразного дорийского оттенка, более тонких
гармоний и свежо звучащего модуляционного перехода. Однако художественный эффект
начала побочной партии в репризе обусловлен в еще большей мере, чем в экспозиции,
связью и сравнением с предыдущим (упомянутые просветление, успокоение, примирение).
И в общем художественном контексте симфонии этот момент впечатляет отнюдь не менее
сильно, чем в экспозиции, и столь же совершенно выполняет свое художественное
назначение, хотя «сам по себе» он, быть может, действительно менее оригинален.
Вот почему тот детальный разбор небольших музыкальных построении, которому
уделено так много внимания в этом выпуске учебника, хотя и необходим для глубокого
усвоения курса анализа, но достаточен только для анализа тем и произведений малой
формы. При изучении более крупных форм мы встретимся с качественно новыми
закономерностям», которые определяются иными масштабами произведений и
соответственно иным характером их восприятия.
Задания
Могут быть использованы все произведения, упоминаемые в § 7 главы VIII («Период как
форма целого произведения»).
СОДЕРЖАНИE
От авторов 3