Ópera - Encarta
Ópera - Encarta
Ópera - Encarta
1 INTRODUCCIÓN
Ópera, drama cantado con acompañamiento instrumental que, a diferencia del oratorio,
se representa en un espacio teatral ante un público. Existen varios géneros
estrechamente relacionados con la ópera, como son el musical, la zarzuela y la opereta.
2 LOS ORÍGENES
La ópera nació en Italia a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Entre sus
precedentes estaban los madrigales italianos de la época, a cuyas escenas con diálogos,
pero sin acción teatral, se pondría música. Otros antecedentes eran los melodramas,
ballets de cour, intermedios y otros espectáculos galantes y de salón propios del
renacimiento. La ópera se desarrolló gracias a un grupo de músicos y estudiosos
conocidos como la camerata fiorentina o di Bardi. La camerata tenía dos objetivos:
revivir el estilo musical del drama de la antigua Grecia y desarrollar una vía distinta al
estilo sobrecargado del contrapunto propio de la música renacentista tardía. En especial,
deseaban que los compositores prestaran más atención a los textos en los que basaban
sus obras, adaptándolos de una manera sencilla para que la música pudiese reflejar en
cada frase el significado del texto. Estas características probablemente no eran comunes
en la antigua música griega, pero la camerata no disponía de una información detallada
y suficiente sobre ese periodo musical (ni se dispone de ella hoy día).
La ópera se difundió rápidamente por toda Italia. El principal centro a mediados y finales
del siglo XVII fue Venecia, seguido de Roma, donde por primera vez se hacía una clara
diferenciación entre los estilos cantantes del aria (usados para reflejar las emociones) y
el recitativo (que proviene de la monodia y se utiliza para presentar información y
diálogos). Los principales compositores de la capital italiana eran Stefano Landi y Luigi
Rossi. El público veneciano prefería exuberantes puestas en escena y efectos visuales
espectaculares, como tormentas o dioses descendiendo del cielo. Los compositores más
importantes en Venecia fueron Monteverdi, Pier Francesco Cavalli y Marc’Antonio Cesti.
3 EL ESTILO NAPOLITANO
Alessandro Scarlatti desarrolló a finales del siglo XVII un nuevo tipo de ópera en Nápoles.
El público de esta ciudad prefería la canción solista y los compositores comenzaron a
establecer diferentes tipologías. Desarrollaron dos formas de recitativo: el recitativo
secco, acompañado sólo por el bajo continuo, y el recitativo accompagnato, para las
situaciones de tensión con acompañamiento orquestal. También inventaron el arioso, un
estilo que combinaba unos contornos melódicos similares a los del aria con los ritmos
conversacionales del recitativo.
A comienzos del siglo XVIII, el estilo napolitano, con su preferencia por la música
melodiosa y entretenida, logró imponerse en la mayor parte de Europa. El único país
donde no se produjo ese cambio fue Francia. Allí Jean Baptiste Lully, compositor nacido
italiano, fundó una escuela francesa de ópera. El mecenas de Lully era Luis XIV, rey de
Francia. De ese modo, la pompa y el esplendor de la corte francesa hallaron su eco en
los coros masivos y lentos, y en los episodios instrumentales de las óperas de Lully. En
las obras francesas de este compositor, el ballet era más importante que en las óperas
italianas. Sus textos, o libretos, se basaban en tragedias clásicas francesas, mientras que
sus líneas melódicas seguían las inflexiones y los ritmos distintivos del lenguaje francés.
Otra de las contribuciones de Lully fue el establecimiento del primer tipo estandarizado
de obertura, llamada obertura francesa.
4 DIFUSIÓN
A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII el estilo alemán de ópera se consideraba
inferior al estilo italiano. El centro operístico más importante de Alemania era Hamburgo,
donde se inauguró un teatro de ópera en 1678. Reinhard Keiser compuso más de 100
obras allí. Después de la muerte de Keiser, los compositores y cantantes italianos
dominaron todos los teatros de ópera de Alemania.
La ópera italiana también era muy popular en Inglaterra. A pesar de ello, se solían
interpretar con frecuencia dos óperas escritas por compositores ingleses, Venus y Adonis
(c. 1684), de John Blow, y Dido y Eneas (1689) de Henry Purcell. Estas obras mostraban
una estrecha relación con el espectáculo galante inglés para la escena, la mascarada, e
incorporaban elementos franceses e italianos, como las partes instrumentales de Lully y
los recitativos y arias de los italianos. El compositor alemán Georg Friedrich Händel
obtuvo sus mayores éxitos en Inglaterra. Allí escribió 41 óperas en el estilo italiano entre
1711 y 1741, después de lo cual abandonó este género y se dedicó a la composición de
oratorios.
En el siglo XVIII la ópera se alejó de los ideales de la camerata y adoptó una gran
cantidad de artificios. Por ejemplo, muchos niños italianos fueron castrados para que sus
voces no cambiaran y conservaran un registro agudo. La combinación de la voz de un
niño con el desarrollo corporal de un adulto proporcionó un timbre muy agudo y una
técnica ágil que se hizo muy popular. Los cantantes de este tipo, que actuaban en
papeles femeninos, se llamaban castrati. A ellos, y también a los otros cantantes, se los
valoraba más por la belleza de sus voces y su canto virtuoso que por sus dotes
escénicas. Las óperas acabaron convirtiéndose en poco más que una serie de arias
espectaculares. Éstas seguían un esquema formal simple, A-B-A, llamado forma da capo
(en italiano, ‘desde el principio’). Contenían variaciones que eran improvisadas por el
cantante a partir de la sección A.
Varios compositores intentaron, a mediados del siglo XVIII, cambiar las prácticas
operísticas. Introdujeron formas distintas del da capo en las arias y fomentaron la música
coral e instrumental. El compositor más importante de esta época fue el alemán
Christoph Willibald Gluck. Uno de los factores que contribuyeron a la reforma de las
prácticas operísticas durante el siglo XVIII fue el crecimiento de la ópera cómica, que
recibía varios nombres. En Inglaterra se llamaba ballad opera, en Francia opéra comique,
en Alemania Singspiel y en Italia opera buffa. Todas estas variaciones tenían un estilo
más ligero que la ópera seria italiana. Algunos diálogos se recitaban en lugar de cantarse
y los argumentos solían tratar de gentes y lugares conocidos, en lugar de personajes
mitológicos. Estas características pueden verse claramente en la obra del primer
maestro italiano de la ópera cómica, Giovanni Battista Pergolesi. Dado que las óperas
cómicas ponían más énfasis en la naturalidad que en el talento escénico, ofrecieron la
oportunidad a los compositores de óperas serias de dar más realismo a sus
composiciones.
El músico que transformó la opera buffa italiana en un arte serio fue Wolfgang Amadeus
Mozart, quien escribió su primera ópera, La finta semplice (1768), a los 12 años. Sus tres
obras maestras en lengua italiana, Las bodas de Fígaro (1786), Don Giovanni (1787) y
Così fan tutte (1790), muestran la genialidad de su música. En Don Giovanni creó uno de
los primeros grandes papeles románticos. Los Singspiel de Mozart en alemán van desde
el cómico El rapto en el serrallo (1782), a la simbología de inspiración masónica de La
flauta mágica (1791).
6 EL PERIODO DEL ROMANTICISMO
La primera gran ópera alemana del siglo XIX fue Fidelio (1805; revisada en 1806 y 1814),
de Ludwig van Beethoven, un Singspiel dramático para el cual el compositor escribió
cuatro oberturas diferentes. Está basada en la historia del rescate de un cautivo, trama
que se había hecho popular durante la Revolución Francesa. Carl Maria von Weber creó
la ópera romántica alemana con El cazador furtivo (1821), basada el relato homónimo de
El libro de los fantasmas de Johann August Apel; y las igualmente fantásticas Euryantha
(1823) y Oberón (1826).
La cima de la ópera alemana fue Richard Wagner, quien ideó una nueva forma llamada
drama musical, en la que el texto (escrito por él mismo), la partitura y la puesta en
escena estaban unidos de forma inextricable. Sus primeras óperas importantes, por
ejemplo, El holandés errante (1841), Tannhäuser (1845) y Lohengrin (1850),
conservaban elementos del estilo antiguo, incluidas las arias y los coros. Pero en las
obras siguientes, como Tristán e Isolda (1857-1859) y la poderosa tetralogía de El anillo
del nibelungo (1853-1874), basada en un mito nórdico, Wagner abandonó las
convenciones anteriores y escribió en un estilo continuo y fluido, con la orquesta (en vez
de los personajes) al servicio del protagonista del drama. Los maestros cantores de
Nuremberg (1867) era una representación de los gremios medievales, obra maestra del
contrapunto, y Parsifal (1882), una expresión de misticismo religioso acendrado. En casi
todas sus obras, Wagner utilizó con profusión el leitmotiv (en alemán, ‘motivo
conductor’), una etiqueta musical que sirve para identificar un personaje o idea
particulares y que reaparece en la orquesta, a menudo para iluminar la acción en el
aspecto psicológico. El festival de teatro de Bayreuth, en Alemania, se inauguró en 1876
y se dedica exclusivamente a la interpretación de las obras de Wagner. Con sus nuevos
conceptos operísticos, tanto de composición como de puesta en escena, Wagner ejerció
una enorme influencia sobre los músicos de todos los países durante muchos años.
La ópera italiana siguió haciendo hincapié en la voz. Gioacchino Rossini compuso óperas
cómicas, como El barbero de Sevilla (1816) y La Cenerentola (1817), que han eclipsado a
sus obras más dramáticas; Guillermo Tell (1829), por ejemplo, es conocida hoy
principalmente por su obertura. El estilo del bel canto, caracterizado por su vocalismo
suave, expresivo y a menudo espectacular, también floreció en las obras de Vincenzo
Bellini, entre ellas Norma (1831), La Sonnambula (1831) e I Puritani (1835); así como en
Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti (1835), con su célebre escena de la locura, y
en sus comedias L’elisir d’amore (1832) y Don Pasquale (1843).
La ópera rusa desarrolló una escuela nacionalista propia, que comienza con Una vida por
el zar o Ivan Susanin (1836), de Mijaíl Glinka, e incluye Rusalka (1855) y El convidado de
piedra (1871), de Alexandr Dargomizhski; El príncipe Ígor (estreno póstumo 1890), de
Alexandr Borodín; El gallo de oro (1906-1907) de Nikolái Rimski-Kórsakov; y la obra
maestra del género, Borís Godunov (1874), de Modest Músorgski. Las óperas más
destacadas de Piotr Ilich Chaikovski son Eugenio Oneguín (1878) y La dama de picas
(1890).
Para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche la ópera Carmen (1875), del francés Georges
Bizet, era una obra repleta de claridad mediterránea que despejaba “toda la niebla del
ideal wagneriano”. Originariamente una opéra comique, (género francés con diálogos
hablados, tanto serio como cómico), contaba en el papel principal con un personaje
fascinante que otorgaba a la ópera un nuevo enfoque realista. La muerte prematura de
Bizet a los 36 años puso fin a una carrera prometedora. El compositor francés más
prolífico del último tercio del siglo XIX fue Jules Massenet, que compuso Manon (1884),
Werther (1892), Thaïs (1894), y otras óperas igualmente sentimentales y teatrales. Otras
obras características del periodo son Mignon (1866), de Ambroise Thomas, Lakmé
(1883), de Léo Delibes, Sansón y Dalila (1877), de Camille Saint-Saëns, y Los cuentos de
Hoffmann (estreno póstumo 1881), de Jacques Offenbach, un parisino nacido en
Alemania que previamente había demostrado su maestría en el género de la ópera
cómica francesa del siglo XIX llamada opéra bouffe. Con el cambio de siglo, Gustave
Charpentier compuso Louise (1900), una obra realista basada en la clase obrera parisina,
mientras que Claude Debussy, adaptando las técnicas del impresionismo, producía en
Peleas y Melisanda (1902) una música vocal que reflejaba los matices y las inflexiones
del idioma francés.
El realismo en la ópera italiana se dio a conocer con el nombre de verismo. Los dos
primeros ejemplos son Cavalleria rusticana (1890), de Pietro Mascagni, y Pagliacci
(1892), de Ruggero Leoncavallo, unos melodramas breves pero intensos sobre la pasión
y la muerte en las soleadas aldeas del sur de Italia. El verdadero sucesor de Verdi fue
Giacomo Puccini, que compuso óperas de gran calidad melódica, francas emociones y
destacada calidad cantabile como Manon Lescaut (1893), La Bohème (1896), Tosca
(1900), Madame Butterfly (1904) y la inacabada Turandot (producción póstuma de
Franco Alfano en 1926). Otros éxitos también posteriores a Verdi incluyen La Gioconda
(1876), de Amilcare Ponchielli, Andrea Chénier (1896), de Umberto Giordano, y La Wally
(1892), de Alfredo Catalani.
A medida que avanzaba el siglo XX, los estilos operísticos reflejaban tanto los
persistentes enfoques nacionalistas como un creciente internacionalismo representado
por el atonalismo y las técnicas seriales. El ruso Serguéi Prokófiev escribió la ópera bufa
El amor de las tres naranjas durante un viaje a través del Oeste de Estados Unidos. Se
estrenó en Chicago en 1921. Antes de morir, compuso su gran ópera Guerra y paz (1946,
revisada en 1952) basada en la novela de Tolstói. Dmitri Shostakóvich no era del gusto
de Stalin desde que compuso su ópera Lady Macbeth de Mtsensk (1934), una obra que
luego fue revisada bajo el nombre de Katerina Ismailova (1963).
Los compositores más modernos tendían a incorporar en sus obras no sólo las técnicas
sinfónicas, sino también los estilos folclóricos, populares o jazzísticos. Entre las óperas
francesas que reflejaban algunas de estas influencias destacan La hora española (1911)
y El niño y los sortilegios (1925), de Maurice Ravel, así como Les mamelles de Tirésias
(1946) y Diálogos de carmelitas (1957), de Francis Poulenc. España produjo La vida
breve (1913), de Manuel de Falla, y Alemania, Matías el pintor (1937), de Paul Hindemith,
así como el estilo satírico y cabaretero de Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny
(1929) y de La ópera de cuatro cuartos (1928), de Kurt Weill, ambas con textos del
dramaturgo alemán Bertolt Brecht. El ruso Ígor Stravinski utilizó un estilo neoclásico en
The Rake’s Progress (1951).
La primera gran ópera estadounidense fue Leonora (1845), de William Henry Fry. Gran
parte de las obras siguientes, como La letra escarlata (1896), de Walter Damrosch,
tenían un estilo europeo. Entre las óperas estadounidenses más innovadoras del siglo XX
se encuentran Porgy and Bess (1935), de George Gershwin, Treemonisha (obra póstuma,
estrenada en 1975), de Scott Joplin, los dramas musicales minimalistas de Philip Glass,
como Einstein on the Beach (1976), y la más ecléctica Nixon in China (1987), de John
Adams.
9 PRODUCCIÓN OPERÍSTICA
La ópera siempre ha tenido un carácter eminentemente vocal, por lo que la prima donna
tradicionalmente ha sido el eje de cualquier producción de éxito. No obstante, en el
siglo XX ha adquirido gran relevancia el conjunto operístico, y en muchos casos el
director, el escenógrafo y el director de escena han pasado a desempeñar una función al
menos de la misma importancia que la de los cantantes. El productor, decorador y
cineasta italiano Franco Zeffirelli fue uno de los líderes del renacimiento neorromántico
en el campo de la puesta en escena a principios de la década de 1960. Otros directores
destacados son el británico Jonathan Miller, los estadounidenses Robert Wilson, Sarah
Caldwell y Peter Sellars, y el argentino Jorge Lavelli.
Madrigal
1 INTRODUCCIÓN
Madrigal, en música, composición profana para dos o más voces, que se inició en Italia
en el siglo XIV y renació con una forma diferente durante el siglo XVI. En esa época se
hizo muy popular entre los compositores ingleses, franceses, alemanes y españoles. La
palabra madrigal parece derivar de mandriali (breve poema pastoril) o de matricale
(canción o poema rústico), o quizá madriale (himno a la Virgen María).
2 FORMAS ANTIGUAS
El madrigal italiano del siglo XIV era una forma poética y musical. Por lo general el
poema constaba de dos o tres estrofas, cada una de ellas de tres versos, a la que seguía
un estribillo de dos versos pareados. La música estaba compuesta para dos voces o
partes, a veces para tres, y la melodía de las estrofas difería de la del estribillo.
Predominaban los temas galantes.
3 FORMAS POSTERIORES
La forma y el estilo del madrigal italiano del siglo XVI tienen pocos elementos en común
con la forma y el estilo del madrigal del siglo XIV. El del siglo XVI fue concebido no sólo
como una pieza para coro, sino como música vocal de cámara. Solía basarse en textos
de elevada calidad literaria. La forma musical del madrigal del XVI evolucionó en tres
etapas: la primera (desde c. 1525-c. 1560), la media (c. 1560-c. 1590), y la tardía (c.
1590-c. 1620).
Los madrigales de la etapa media solían ser polifónicos (dos o más partes de voces
independientes), más expresivos y, a menudo, más imitativos en lo musical o
descriptivos de los sonidos humanos y de la naturaleza. Los compositores comenzaron a
preferir las texturas de cinco o seis partes a las de tres y cuatro voces. Los flamencos
Adrian Willaert, Philippe de Monte y Orlando di Lasso destacaron como compositores de
madrigales de esta etapa media.
La forma poética del madrigal italiano del siglo XVI era un poema breve, cuyos versos
podían ser largos o cortos. El esquema general de la rima y el número de versos no
estaba fijado por regla alguna.
http://www.weblaopera.com/primera.htm
Richard Strauss
1 INTRODUCCIÓN
La obra de Strauss puede dividirse en tres periodos. Las composiciones del primer
periodo (1880-1887), raramente interpretadas actualmente, muestran una gran
influencia de los maestros clásicos y románticos y son de una gran perfección. Entre ellas
pueden citarse la Sonata para violonchelo y piano (1883), Burleske para piano y orquesta
(1885) y la fantasía sinfónica Aus Italien (1887).
2 POEMAS SINFÓNICOS
3 OPERAS
Al tercer periodo (1904-1949) pertenecen sus óperas, consideradas entre las más
importantes del siglo XX. A raíz del éxito de la primera, Salomé (1905), Strauss se asoció
con el poeta y libretista austriaco Hugo von Hofmannsthal, con el que produjo sus
mejores óperas como Elektra (1909), El caballero de la rosa (1911), Ariadna de Naxos
(1912, revisada en 1916), La mujer sin sombra (1919), Elena egipcia (1928) y Arabella
(1933). A la muerte de Hofmannsthal, Strauss siguió escribiendo óperas con otros
libretistas, aunque con menor éxito; entre ellas pueden citarse La mujer silenciosa
(1935), Daphne (1938) y Capriccio (1942).
4 OTRAS OBRAS
Strauss también compuso más de 100 canciones, algunas como Dedicatoria (1882-1883)
y Mañana (1893-1894) de calidad excepcional. Otras de sus obras son el ballet
Josephslegende (Leyenda de José, 1914), las obras sinfónicas Sinfonía doméstica (1904)
y Sinfonía de los Alpes (1915) y Cuatro últimas canciones (1948).