SOUTO, Mariana. Infiltrados e Invasores 1
SOUTO, Mariana. Infiltrados e Invasores 1
SOUTO, Mariana. Infiltrados e Invasores 1
Mariana Souto
INFILTRADOS E INVASORES:
Uma perspectiva comparada sobre as relações de classe
no cinema brasileiro contemporâneo
Belo Horizonte
2016
Mariana Souto
INFILTRADOS E INVASORES:
Uma perspectiva comparada sobre as relações de classe
no cinema brasileiro contemporâneo
Belo Horizonte
2016
1
[Agradecimentos]
A Jean-Claude Bernardet e Ismail Xavier, pela inspiração, pelo norte e pelo começo de
tudo.
2
[Resumo]
3
[Abstract]
This research seeks to analyze the way class relations are forged in contemporary
Brazilian films, both fictional and documentary, from the observation of a strong presence of
this problem in recent cinema. With a comparative perspective, we made an inventory of the
works in which this issue is presented, then we made collections out of them, analyzing pairs
or groups at once, in the expectation that they would light up each other. With the films
Santiago (João Moreira Salles, 2007), Pacific (Marcelo Pedroso, 2009), High rise (Gabriel
Mascaro, 2009), Vista Mar (vários dir., 2009), Nannies (Consuelo Lins, 2010), Hard labor
(Juliana Rojas e Marco Dutra, 2011), Dark chamber (Marcelo Pedroso, 2012), Housemaids
(Gabriel Mascaro, 2012), They’ll come back (Marcelo Lordello, 2012), Neighbouring sounds
(Kleber Mendonça Filho, 2012), In transit (Marcelo Pedroso, 2013), The ballad of poor Jean
(Fellipe Barbosa, 2015) and The second mother (Anna Muylaert, 2015), we discuss a number
of issues: the juxtaposition of power relations at home and on the scene in movies where
employers film their domestic employees; the infiltration devide which searchs the recordo f
intimacy in protected universes; the terrorist documentaries that aim to penetrate the territorry
of a class enemy; and the artifice of the character of the invasor, who leaves a class and enters
another, acting as a trigger of class encounters, destabilizing the plot.
Key words: Brazilian cinema, class relations, documentary, comparative cinema, collection.
4
[Sumário]
APRESENTAÇÃO ......................................................................................................... 6
5
[Apresentação]
Marili: mando-lhe alguns números do jornal que publicou o seu conto. Retardei a
publicação: andei muito ocupado estive alguns dias de cama, a cabeça rebentada, sem poder
ler. Quando me levantei, pedi a Ricardo que datilografasse a Mariana e dei-a ao Álvaro Lins.
Não quis metê-la numa revista: essas revistinhas vagabundas inutilizam um principiante.
Mariana saiu num suplemento que a recomenda. Veja a companhia. Há uns cretinos, mas há
sujeitos importantes. Adiante. Aqui em casa gostaram muito do conto, foram excessivos. Não
vou tão longe. Achei-o apresentável, mas, em vez de elogiá-lo, acho melhor exibir os defeitos
dele. Julgo que você entrou num mau caminho. Expôs uma criatura simples, que lava roupa e
faz renda, com as complicações interiores de menina habituada aos romances e ao colégio. As
caboclas da nossa terra são meio selvagens, quase inteiramente selvagens. Como pode você
adivinhar o que se passa na alma delas? Você não bate bilros nem lava roupas. Só
conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos, a nossa vida. Arte é sangue, é carne.
Além disso não há nada. As nossas personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos
expor o que somos. E você não é Mariana, não é da classe dela. Fique na sua classe,
apresente-se como é, nua, sem ocultar nada. Arte é isso. A técnica é necessária, é claro. Mas
se lhe faltar técnica, seja ao menos sincera. Diga o que é, mostre o que é. Você tem
experiência e está na idade de começar. A literatura é uma horrível profissão, em que só
podemos principiar tarde; indispensável muita observação. Precocidade em literatura é
impossível: isto não é música, não temos gênios de dez anos. Você teve um colégio,
trabalhou, observou, deve ter se amolado em excesso. Por que não se fixa aí, não tenta um
livro sério, onde ponha as suas ilusões e os seus desenganos? Em Mariana você mostrou
umas coisinhas suas. Mas – repito – você não é Mariana. E – com o perdão da palavra – essas
mijadas curtas não adiantam. Revele-se toda. A sua personagem deve ser você mesma. Adeus,
querida Marili. Muitos abraços para você.
Graciliano.
6
Você com certeza acha difícil ler isso. Estou escrevendo sentado num banco, no fundo da
livraria, muita gente em redor me chateando.
****
7
secas (1938), cruzando as fronteiras de classe das quais orientou Marili a se afastar. Não
seguiu seu próprio conselho, que era mesmo tão proibitivo e categórico. De todo modo, a
carta nos permite atentar para as armadilhas e dificuldades envolvidas na tentativa de assumir
a perspectiva do outro; ela expõe aspectos e sintomas desse desafio literário, que pode ser
também cinematográfico. O árduo exercício de ir em direção a esse outro e de dar vida a suas
experiências, sem eliminar as distâncias definidoras da relação, se ora proporciona um rico
deslocamento de ponto de vista, a desidentificação de um lugar já cativo, a abertura de novos
horizontes, o conhecimento de outras realidades, muitas vezes gera injustiças, equívocos e a
perpetuação de enganos. Marcas desse deslocamento de olhar para o desconhecido por vezes
decantam nas obras: condescendência, culpa, paternalismo, ódio, rancor, desprezo,
preconceito (a respeito de Mariana, Graciliano disse “as caboclas da nossa terra são meio
selvagens, quase inteiramente selvagens”, mas a irmã, da mesma classe média, não está
imune aos seus juízos: “Em Mariana você mostrou umas coisinhas suas”). São eles
ingredientes das relações de classe que podem se impregnar e se traduzir na linguagem, ainda
que à revelia das intenções do artista. Como pontuou Bernardet na “Advertência ao leitor” de
Cineastas e imagens do povo (2003, p. 9), o esforço por colocar em cena a experiência do
outro, mesmo quando tomada de maneira mais substantiva, historicamente tem manifestado a
“relação que se estabelece nos filmes entre os cineastas e o povo”, relação esta que não atua
apenas na temática, mas também na linguagem. Ou seja, mesmo quando não figuram relações,
os filmes manifestam relações tácitas, constituintes, fora de quadro.
A carta nos remete à relação entre autor e personagem, que podemos transpor com
alguma adaptação para o âmbito do documentário, arena em que cineastas buscam alcançar e
dizer o outro em imagens. Mas essa não é a única forma em que as relações de classe se
manifestam no cinema, podendo permear também aquilo que se estabelece entre os
personagens de uma narrativa. Nesse sentido, podemos evocar um exemplo que parte do
próprio Graciliano Ramos, para não nos afastarmos demais dessa ilustração: em Vidas secas
(1963), dirigido por Nelson Pereira dos Santos, há uma relação encenada entre a família de
migrantes e o proprietário da terra, por exemplo. Variadas formas de se construir relações de
classe a partir de recursos cinematográficos e dramatúrgicos comparecem nesta pesquisa.
Pois são numerosos os filmes que abordam as relações de classe após os anos 2000, o
que reforça nossa crença na atualidade e na contundência dessa problemática. No Brasil, país
com acentuado desequilíbrio de renda, em que favelas se incrustam no seio de regiões
valorizadas nas cidades, em que há divisões culturais entre centro e periferia, carregadas
tensões entre patrões e empregados, os conflitos de classe constituem um litígio potente,
8
constrangedor de diversas relações. A mídia muito tem discutido o crescimento da classe C e
a nova composição de nossa estrutura social, agora sendo a classe média equivalente a mais
da metade da população1.
Com os governos Lula e Dilma, que intensificaram as políticas de inclusão e criaram
projetos de benefícios sociais, observou-se o enriquecimento de muitos estratos sociais. A
chamada “nova classe média” (SOUZA, 2010) tem reconfigurado toda a estratificação social,
dando origem ao descontentamento de uma elite apegada a seus privilégios e a uma onda de
reações conservadoras, incluindo tentativas recentes de derrubada do governo eleito. Textos
de colunistas de jornais e matérias de revistas tradicionais2 reclamam da lotação dos
aeroportos que agora se assemelham a rodoviárias, criticam a política de cotas nas
universidades por dificultar o vestibular para seus filhos, remoem o fato de que não há mais
graça em viajar a Nova Iorque, se o porteiro também vai. Parece-nos essencial desenvolver
esforços no sentido de compreensão da dinâmica das relações entre classes no Brasil, que
muitas vezes desandam para a animosidade e o ódio, reforçando preconceitos, exclusões e
justificando políticas higienistas. No contexto midiático desenhado, o cinema muitas vezes
pode surgir como importante contraponto de algumas discussões um tanto quanto ligeiras – e
ora francamente fascistas.
O interesse maior da tese se situa na contemporaneidade das formas do cinema
brasileiro, mas volta e meia busca atar com seus antepassados. A questão das relações de
classe hoje se desdobra em diversas frentes, manifesta-se junto a dispositivos, deslizamentos
da perspectiva, em alguns casos com participação dos cineastas no interior da cena, em outros
com sua ausência do set. Com abordagens relacionais, alguns cineastas inventam novas
maneiras de se encontrar com a alteridade, seja delegando a câmera aos atores sociais,
revisitando a própria memória e tematizando um exame de consciência, armando jogos e
ciladas, ou ainda criando alegorias monstruosas para dizer dessas relações.
Feito esse preâmbulo um pouco movediço, partimos para dar mais concretude à
questão, recuando brevemente para traçar, com um pouco mais de substância, o contexto de
uma reemergência das relações de classe em alguns filmes recentes.
1
Ver: http://www.jcom.com.br/noticia/142261/Mais_da_metade_dos_brasileiros_estao_na_classe_media.
2
Alguns textos podem ser lidos nos seguintes links. “O drama de estudantes - e famílias - afetados pelas cotas”,
na Revista Veja: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/os-dramas-e-as-alegrias-de-familias-afetadas-pelas-
cotas. “Sobre classe média”, de Arthur Xexéo, n’O Globo:
http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/posts/2012/04/13/sobre-classe-media-440203.asp. “Ser especial”, de
Danuza Leão, na Folha de S. Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/80046-ser-especial.shtml.
9
Novas emergências das relações de classe no cinema brasileiro
Uma pequena reviravolta coletiva?
3
Poderíamos citar, por exemplo A opinião pública (Arnaldo Jabor, 1967), Retrato de classe (Gregório Bacic,
1977), Teodorico, o imperador do sertão (Eduardo Coutinho, 1978).
10
1955), Rio Zona Norte (Nelson Pereira dos Santos, 1957) e Couro de gato (Joaquim Pedro de
Andrade, 1962).
Se é significativa a ênfase nas generalizações e nas compreensões globais para
descrever o cinema brasileiro desse período, a partir da retomada atributos opostos são
frequentemente apontados, como seu pluralismo, seu caráter disperso e atomizado. Ismail
Xavier (2006) interpreta esta fase como expressão de um cinema que, incapaz de grandes
sínteses e livre do peso das grandes decisões nacionais, propõe-se a falar dos diversos
aspectos da experiência social. Parece que, nessa etapa, o coletivo fica em segundo plano
fazendo emergir a dimensão individual das histórias e personagens. Lúcia Nagib mostra-se em
sintonia com esse pensamento ao dizer que os filmes recentes centralizam os dramas
individuais mais do que os sociais (NAGIB, 2002). O cinema se vê atento a condutas,
mentalidades e subjetividades, mas pouco se dedica a investigar relações entre o
comportamento e seus condicionamentos sociais. Parece haver uma menor preocupação em
defender teses socioeconômicas a respeito de uma realidade.
Portanto, se nos anos 1960, e ainda nos 1970, questões ideológicas e classistas eram
acionadas e ressaltadas nas análises fílmicas, nas décadas posteriores esse quadro se
transformou expressivamente. A partir dos anos 1980 e, notadamente, dos anos 1990, o
cinema brasileiro foi pautado pela tendência da particularização do enfoque, quadro
observado especialmente no documentário, recortando temas em biografias, atento à
expressão peculiar de sujeitos específicos (MESQUITA, 2010), enquanto na ficção se notava
uma proliferação de histórias de sujeitos fragmentados, desgarrados de estruturas e
instituições, inquietos, vistos por uma lente mais focada no indivíduo. Distanciando-se do
modelo sociológico e de uma inspiração marxista, o cinema se aproximava agora de
abordagens e influências de teor mais antropológico (XAVIER, 2006). Tal mudança de
perspectiva é correlata de processos nas ciências humanas, no que se conhece por guinada
subjetiva (SARLO, 2007) – os esforços migraram, aos poucos, de grandes diagnósticos
sociais para observação de experiências singulares, da macro para a micro-história, de
estruturas para sujeitos, de sociedades para indivíduos. Tanto nos filmes quanto nos corpos
teóricos, a noção de classe saiu de cena, com algumas exceções4.
Eis que, sobretudo a partir dos anos 2000, surgem alguns filmes brasileiros de grande
potência e reverberação que recolocam fortemente a problemática das classes sociais – ainda
4
Certamente não se trata de uma desaparição completa, mas de uma mudança de enfoque. Filmes que
tangenciam questões de classe podem ser encontrados nos anos 1980 e 1990, mas em menor proporção do que
nas décadas anteriores.
11
que em outros termos e sob outras formas –, requerendo, novamente, a atenção dos
investigadores para essa temática. Os filmes de nosso corpus, Santiago (João Moreira Salles,
2007), Pacific (Marcelo Pedroso, 2009), Um lugar ao sol (Gabriel Mascaro, 2009), Vista Mar
(Rubia Mércia, Pedro Diógenes, Rodrigo Capistrano, Victor Furtado, Claugeane Costa,
Henrique Leão, 2009), Babás (Consuelo Lins, 2010), Trabalhar cansa (Juliana Rojas e Marco
Dutra, 2011), Câmara escura (Marcelo Pedroso, 2012), Doméstica (Gabriel Mascaro, 2012),
Eles voltam (Marcelo Lordello, 2012), O som ao redor (Kleber Mendonça Filho, 2012), Em
trânsito (Marcelo Pedroso, 2013), Casa grande (Fellipe Barbosa, 2015) e Que horas ela
volta? (Anna Muylaert, 2015), parecem menos últimos suspiros de uma discussão que vinha
expirando e mais focos da retomada de uma problemática que desponta agora com nova força
e novas formulações – depois de uma virada subjetiva, estaríamos começando a presenciar
indícios de uma pequena “reviravolta coletiva”?
Convém saber de que modo têm aparecido tais questões num momento já muito
distante do modelo sociológico e indagar por suas especificidades, marcas e características
atuais. Ilana Feldman (2013) pontua uma combinação entre a recuperação da questão da
classe social, tão frequente no documentário moderno, e a singularidade, cara à produção
contemporânea, produzindo uma espécie de singularidade de classe. Portanto, se a classe
retorna hoje, não é sob a forma da totalização, mas numa atenção detida aos personagens, às
relações entre indivíduos, frequentemente de forma intrincada à intimidade e ao afeto. Vale
ressaltar que os mencionados filmes têm sido analisados, individualmente, não apenas por
mobilizarem renovados olhares para questões de classe, mas por seu teor de inventividade
cinematográfica. Vários deles acionam debates a respeito de traços relevantes da
contemporaneidade: novos regimes de visibilidade, formas engenhosas de aproximação de
determinados universos, originalidade na criação de dispositivos, remanejo dos lugares de
quem filma e de quem é filmado. Se as noções de classe costumavam vir associadas a
conceitos como representação, ideologia e identidade, os quais vêm demonstrando seus
limites nos campos da pesquisa em comunicação social, pensamos que uma reformulação
contemporânea da presença das diferenças de classe no cinema deve vir em companhia de
novos desafios metodológicos e de novos arranjos teóricos.
Nesta tese, não se trata de analisar a representação de determinados grupos pré-
existentes na sociedade ou de averiguar o pertencimento de personagens a uma dada classe.
Temos como intuito lançar luz sobre as relações de diferença e de poder constituídas na
escritura dos documentários ou na dramaturgia, manejando noções de classes que podem,
12
inclusive, não coincidir precisamente com estratificações sociais prévias, e talvez até mesmo
recriá-las, deslocá-las ou gerar clivagens no seio de uma mesma classe ou segmento.
Alguns dos filmes citados inovam em procedimentos que adicionam mais camadas e
dimensões às relações entre sujeitos filmados e filmantes – em Doméstica, por exemplo, o
diretor Gabriel Mascaro passa a câmera a adolescentes para que filmem suas empregadas
domésticas, promovendo (ou acentuando), o próprio cineasta, desequilíbrios, pendores ou
rearranjos nas relações de poder, apartando observadores e observados, isto é, adicionando
novos ingredientes, fissuras e níveis de desigualdade a relações já complexas. Há, aqui, um
forte deslocamento na posta em imagens da alteridade e das relações de classe se comparada
aos filmes que buscavam as classes de maneira mais substantiva, abordadas em si mesmas.
Antes de avançarmos, faz-se necessário explicitar o posicionamento adotado nesta
pesquisa com relação ao complexo conceito de classe. Não caberia, neste espaço, realizar toda
uma retrospectiva em torno do tema5, mas situar brevemente um contexto de investigação,
estabelecer algumas premissas e pontuar ressalvas. Não temos como proposta identificar, nos
filmes, classes sociais tais como descritas na literatura, mas sim constituir um outro
movimento de análise que nos permitirá entender que formas de relações de poder dão vida,
nos filmes, ao que se poderia chamar de relações de classe. Espera-se que a problemática das
classes, sua conceituação e suas nuances surjam junto com as análises fílmicas. Outros autores
e abordagens, ademais dos que aparecerão nesta introdução, serão mobilizados ao longo dos
capítulos analíticos, à medida que os filmes convidarem.
Ao falar de classes, tateamos em um terreno de difícil delimitação, conformador de
grupos heterogêneos, multiformes, que contêm diversas distinções e clivagens em seu interior.
Vasta é a tradição dos estudos a respeito de classes sociais, cuja literatura advém de diferentes
escolas, perspectivas e autores, desde Karl Marx e seus apontamentos no século XIX. Classes,
na teorização marxista, não adquirem sentido isoladamente, mas no seu contraste com as
demais, sempre definidas no âmbito das relações sociais. As divisões, segundo Marx, se
baseiam na propriedade dos meios de produção. Entre os capitalistas, detentores dos meios, e
a classe operária, dona apenas de sua força de trabalho, encontra-se a classe média, um estrato
intermediário. Para ele, a estratificação se funda a partir da posição que os indivíduos ocupam
na divisão social do trabalho, mas se desdobra em aspectos culturais, políticos e sociais. As
classes, então, possuem interesses conflitantes, antagônicos; a teoria de Marx está calcada na
5
A discussão em torno do conceito de classe foi mais amplamente desenvolvida em minha dissertação de
mestrado, intitulada Figurações em crise – juventudes de classe média no cinema brasileiro contemporâneo
(2011). Um capítulo teórico foi dedicado a esse retrospecto.
13
luta entre elas, um conflito inerente, estruturalmente determinado posto que “essencialmente,
a relação entre proprietários e produtores é uma relação de exploração” (MILIBAND, 2000,
p. 474), de apropriação da mais-valia.
A concepção marxista clássica é, portanto, intimamente ligada à posição no sistema
produtivo, marcada por um viés fortemente econômico e por um contexto industrial, de menor
diferenciação do trabalho em relação ao que se vê nos dias atuais. Este quadro se torna, assim,
insuficiente para a nova e complexa realidade contemporânea, carecendo de algumas revisões.
Se classe não é “uma estrutura estática no tempo, mas relação que só existe encarnada em
homens reais e em um dado momento histórico” (SOUZA, 2010, p. 125), se são históricas e
transitórias (HIRANO, 2002), em relação indissociável com o mercado de trabalho e o
sistema econômico vigente, para estudá-las, precisamos mobilizar referenciais teóricos mais
compatíveis com a atualidade – o que não impede que tenhamos em consideração as reflexões
de autores de algumas décadas atrás, quando julgadas pertinentes.
Não buscamos definições economicistas ou sociodemográficas que se ancorem em
critérios como renda familiar ou quantidade de bens materiais. Cabe ressaltar que as divisões
entre classes não são nítidas e suas caracterizações raramente são exclusivas ou excludentes.
Raymond Williams já nos mostrava que “o sentimento de classe é uma espécie de modo de
ser e não algo uniforme que possuam todos os indivíduos que, objetivamente, poderiam ser
incluídos numa dada classe” (WILLIAMS, 1969, p. 335). O teórico britânico frisa que uma
classe social nunca é culturalmente monolítica – dentro de toda classe há processos de
diferenciação interna. Numa tentativa de harmonizar o ponto de vista analítico com o contexto
contemporâneo, pensamos que amenizar a dimensão totalizante do conceito de classe e
suavizar o peso do determinismo econômico são requisitos importantes. Assim, abrimos
espaço para que novos tipos de relação de classe, produzidos numa sociedade pós-industrial,
possam ser observados em suas especificidades e reconfigurações.
Mas, convém entender até que ponto é pertinente falar de classes hoje, conceito tido
por muitos como ultrapassado. Alguns quadros teóricos defendem uma diluição dos limites e
fronteiras ou uma uniformização gerada pelo consumo, pela globalização, pela pós-
modernidade, chegando-se a falar até na inexistência de classes. No entanto, acreditamos que
ainda seja muito cedo para se conceber a sociedade brasileira como isenta de atravessamentos
classistas, pensamento talvez fundado em uma concepção de classe obsoleta e que pode,
inclusive, ter como efeito colateral consequências apolíticas, em alguns aspectos semelhantes,
guardadas as diferenças, à negação da existência do machismo ou do racismo.
Se em algumas teorias classe é um assunto em desuso, os filmes de nosso corpus
mostram como lidamos aqui com uma preocupação que alimenta uma parte significativa da
produção cinematográfica atual, mobilizando interesse de muitos realizadores, servindo de
mote para a investigação de diversos filmes contemporâneos, tanto documentais como
ficcionais. Aliás, o corpus desta tese nem sempre foi tão numeroso – seu contínuo
crescimento ao longo dos últimos meses e anos parece caminhar no sentido de atestar nossa
hipótese.
Tendo à frente um fenômeno dilatado que se poderia entender como uma “tendência”
ou “movimento” no cinema brasileiro recente, algumas dificuldades de apreensão e recorte se
impõem. Como contamos com um número significativo de filmes nesse repertório,
inventamos um percurso próprio, tateando formas de manejo não muito usuais, posto que
nosso corpus (composto por treze obras) tampouco o é. Finda esta introdução, não faremos
capítulos teóricos de revisão conceitual6, mas apresentaremos um capítulo metodológico que
buscará semelhanças entre nosso modo de constituir um corpus, a composição dos inventários
6
Talvez por isso esta introdução tenha resultado um pouco abrangente, já que era necessário caminhar junto aos
autores e estabelecer um mínimo de premissas para que fosse possível lançar a hipótese do retorno das classes no
cinema do presente.
15
e a formação das coleções. Discutiremos algumas possibilidades do método comparatista no
cinema ao colocar filmes em relação, buscando criar uma ambiência para que eles conversem
entre si, desafiem-se e enderecem questões uns aos outros, colegas que são. Nosso interesse
não se encontra apenas nas obras, mas nas redes que entre elas se formam, nas interseções,
nos laços que unem algumas delas e deixam outras de fora. Com as coleções, montaremos
séries de duplas, trios ou grupos, agregando questões comuns, mas sempre na tentativa da
preservação das singularidades – com a comparação, espera-se que os filmes se revelem
mutuamente. Após as explanações em torno da metodologia, será a vez dos capítulos que
entendemos como teórico-analíticos: ensaios conjugando teorias e análises de uma
constelação de filmes.
No primeiro deles, uma série histórica montada com filmes desde o Cinema Novo,
partimos das relações de trabalho mais marcadamente no campo da fazenda, da fábrica e da
construção, passando pela decadência da figura do operário no cinema até chegar nas relações
de trabalho doméstico dos filmes contemporâneos. A seguir, um capítulo focado em filmes
nos quais os patrões filmam seus empregados, atento às maneiras como as relações de poder
prévias à realização do filme marcam sua escritura. Logo mais, abordamos o que
denominamos “dispositivo de infiltração”, que atravessa os filmes que buscam uma relação
com personagens de dada classe pela maquinação de uma estratégia de adentrar determinados
espaços e alcançar o registro da intimidade. Em seguida, um desdobramento desse capítulo
nos “documentários terroristas”, filmes que conduzem a infiltração a uma proposta mais
bélica, de combate ao inimigo de classe – nesses casos, geralmente os estratos médios e altos.
O último capítulo se debruça sobre algumas ficções tecendo uma análise a partir da chave da
figura do invasor, ponto transversal entre as obras – algumas delas conjugam também
elementos do gênero do horror, figurando a presença do outro como ameaça e fonte de medo.
Por fim, o desafio das considerações em retrospecto a todo este caminho por vir.
16
[Capítulo 1]
17
Embora o termo inventário tenha conotação pejorativa no domínio da arte e seja
associado a um vocabulário jurídico, como no levantamento de bens de um proprietário, é
possível ensaiar classificações espirituosas e de notável inventividade. Jorge Luis Borges se
refere a “uma certa enciclopédia chinesa” intitulada Empório Celestial de Conhecimentos
Benévolos. Assim se lê:
Borges, autor de O livro dos seres imaginários (1978, com Margarita Guerrero), e Julio
Cortázar, autor de Bestiario (1951), são dois escritores argentinos que reutilizam certo tipo de
redação enciclopédica de maneira criativa; ambos “desviam de uma esfera pedagógica ou
moralizante e recriam a possibilidade de catalogação na literatura” (OLIVEIRA, 2009). Essa
“vizinhança súbita das coisas sem relação” (FOUCAULT, 2010, p. X) conforma uma ordem
desordenada, de sobreposições, insana e nonsense. Eduardo Oliveira diz que, na escolha pelo
título “uma certa enciclopédia”, é como se Borges “estivesse consciente de um caráter
ambíguo da enciclopédia de tentar ordenar o que é naturalmente desordenado” (OLIVEIRA,
2009).
Assim, ainda que a investida desses autores possa ser considerada a crítica ou a
paródia da catalogação, é dela que se ocupam, gerando uma reinvenção dessa atividade. É
preciso ter consciência de que “a maneira mesma de classificar as coisas determina o
conhecimento que temos delas” (ABREU, 2011, p. 269), motivo pelo qual aqui se zela, desde
o início, pela reflexão a cada etapa e por um caminhar em direção às formas de classificação
sensíveis e mais arejadas, evitando o engessamento de tudo o que está por vir. Trazemos aqui
esses exemplos como lembretes de que os inventários não necessitam ser sisudos e rígidos,
permitindo-se ventilação e humor – fizemos, até aqui, neste capítulo, quase uma epígrafe
estendida a partir de Borges.
Pois bem. Numa consulta à tese de Leandro Pimentel Abreu, O Inventário como
Tática: a fotografia e a poética das coleções, vemos que o termo “inventariar” compartilha
raízes linguísticas com “inventar”, mais próximo de imaginar. “A etimologia da palavra
inventar, cuja origem latina é in-venire, indica um deslocamento do que estava disperso,
separado, sem uma relação, e que passa a interagir” (ABREU, 2011, p. 28). Esta é a ideia que
18
nos interessa: a posta em relação de elementos que, antes apartados, agora são aproximados
por um gesto ativo do pesquisador.
A ação inventariante pode ser decomposta em alguns movimentos: buscar, recolher,
selecionar, registrar, classificar e apresentar. Essas etapas não se desenvolvem
necessariamente de maneira sequencial, mas podem se interpenetrar. A própria ação de
recolher é guiada pelos sistemas de classificação e antecipa a exibição, por exemplo.
Inventariar filmes que trabalhem com as relações de classe demanda conhecimento do cinema
brasileiro, sondagem com os pares, pesquisa filmográfica e bibliográfica. Dentro de um
universo de possibilidades, é preciso desenvolver olhos e ouvidos aguçados para reconhecer a
questão concernida, posto que ela pode sempre se metamorfosear ou se reinventar. A partir de
uma busca ativa, percebe-se também um movimento que é dos próprios objetos que ora
parecem magnetizar uns aos outros. Enquanto a uns se busca, outros nos acenam e se
convidam, tornando sua inclusão incontornável.
O inventário aqui se emprega com o intuito de construir uma coleção7: a coleção de
filmes brasileiros contemporâneos que tratam de relações de classe. Não uma coleção
qualquer ou uma coleção objetiva, mas a coleção desta colecionadora que vos escreve – um
pequeno acervo de filmes que constitua este estudo, com os quais e através dos quais se possa
pensar.
Walter Benjamin (2007) aponta que talvez o motivo mais recôndito do colecionador
seja o empreendimento da luta contra a dispersão. Tomado pela confusão do mundo e
assentado numa tensão entre a ordem e a desordem, sua tendência é reunir as coisas que são
afins, segundo determinado critério. Para colecionar, é preciso retirar os objetos de seus
circuitos de origem, neutralizando seu valor funcional. Configura-se, com eles, uma relação
enigmática de propriedade. Para o colecionador, talvez “a posse seja a mais profunda forma
de relação que se pode ter com as coisas: não por elas estarem vivas nele, mas porque é ele
mesmo quem vive nelas” (BENJAMIN, 2004, p. 215). Segundo sua ótica, o mundo está
presente em cada uma das coisas.
Afastadas de seu valor econômico ou de sua utilidade, o colecionador estuda e ama as
coisas em si. Benjamin distingue o colecionador do consumidor, aquele que visa apenas a se
apropriar e ostentar seus objetos, acabando por anulá-los. “‘O verdadeiro colecionador’ libera
as coisas dos seus limites” (ABREU, 2001, p. 226). Emancipadas de suas funcionalidades, as
coisas são integradas em um sistema histórico novo, “criado especialmente para este fim: a
7
Agradeço a Heron Formiga por ter inspirado o trabalho com a noção de coleção.
19
coleção” (BENJAMIN, 2007, p. 239), para criar relações de proximidade com seus
semelhantes. É preciso operar uma desmontagem e, posteriormente, uma remontagem.
A coleção se forma e se sustenta a partir de um paradigma, notório na percepção das
semelhanças entre seus objetos. “O item escolhido para ser colecionado é um objeto
paradigmático que irá se atualizar em cada elemento singular que compõe a coleção”
(ABREU, 2011, p. 246). O pertencimento a uma coleção ativa determinados traços e marcas
dos objetos que, ainda que já estivessem lá, nessa específica constelação se fazem emergir de
maneira mais evidente. Um campo gravitacional passa a atuar. Na coleção, o objeto pode ser
alinhado com outras forças. Somente no contexto de determinada coleção, e não isoladamente
ou em diferente arranjo, alguns aspectos podem ganhar relevo – daí a importância da
realização de um inventário afiado.
Cada nova adição pode modificar todo o conjunto, levando a uma releitura, que por
sua vez pode levar a uma reescritura da coleção. Todo um equilíbrio prévio é abalado com a
chegada de um novo elemento, fazendo com que a ordem da coleção seja sempre transitória.
Cada objeto tem uma potência que se manifesta de acordo com suas relações de companhia.
Na coleção, há uma tensão entre o particular e a totalidade, compondo dois momentos
de leitura. Em um, a atenção se volta para o detalhe que cada peça revela em sua
especificidade; na outra, recuamos alguns passos produzindo um efeito de visão distanciada, a
“possibilidade de enxergar o conjunto e ver a abertura de um possível” (ABREU, 2011, p.
84). Numa coleção, portanto, convivem as duas dimensões: a singularidade e a serialidade.
Diante da construção de um repertório, é preciso desenvolver as relações, de mão dupla, entre
o objeto e a série, o único e o todo, elaborando as formas de acesso entre tais dimensões. Não
se trata de um caminho operado pela lógica, pela representatividade ou pela redução, apesar
de haver uma certa dose de cada um desses elementos. Um elemento colecionado é
atravessado pelo todo, mas não é uma miniatura ou um perfeito representante dele, assim
como o todo não é simplesmente a soma dos elementos, mas algo que os transcende. Em
outras palavras, a coleção não é a resultante mecânica de um somatório de peças; se
precisamos defini-la, seria melhor dizer que se trata de um conjunto de forças que põe em
relação e imanta uma constelação de peças. Assim, a exposição da coleção é também a
exposição das forças que culminaram naquela composição.
Michel Foucault (2010), ao comentar o texto de Borges no prefácio de As palavras e
as coisas, fala da mesa de trabalho ou tábua como o lugar em que se organizam os objetos
recolhidos, onde o guarda-chuva e a máquina de costura podem se encontrar. Ela é um quadro
que permite ao pensamento operar uma ordenação dos seres, repartindo-os em suas
20
similitudes e diferenças; é lá onde “a linguagem se entrecruza com o espaço” (FOUCAULT,
2010, p. XII).
Entendemos a tábua como um campo operatório no qual manipulam-se, testam-se,
produzem-se encontros, enfim, inventariam-se os elementos e fazem-se as composições que
mais tarde serão expostas. Na mesa é dado o espaço para que surjam atritos, afinidades,
atrações e repulsas. As obras são colocadas em movimento até que algo se produza. Quando
os objetos são fixados, a mesa é posta na vertical, já não mais sujeita à ação da gravidade ou
dos gestos do colecionador. As peças passam a habitar vitrines, livros, catálogos, estantes,
paredes. A coleção ganha, então, uma posição, um ponto de vista – pode ser observada, mas
também olha o mundo de volta.
Abreu discorre sobre as diversas etapas do objeto de arte, de sua criação, passando
pela coleção até sua exposição:
O artista traça suas táticas, compondo com as forças que insistem em se atualizar e o
conduzem para um tipo de gesto. O colecionador expõe essas forças no conjunto da
coleção e sua manifestação em cada objeto singular. A montagem coloca essas
forças em tensão, promovendo desvios e visibilidades que se abrem em cada objeto
e na sua relação com a série e o todo (ABREU, 2011, p. 203).
Evidente que não falamos aqui de selos, moedas, quadros ou porcelana chinesa, mas
nesta pesquisa interessa fazer algumas adaptações e pensar no caminho até o corpus como a
conformação de uma coleção. Trata-se de filmes, objetos dotados de imensa complexidade,
uma profusão de imagens e sons, uma duração. Mas apartados de outras dinâmicas, os filmes
podem aqui ser aproximados por relações de semelhança com seus pares a partir do
paradigma proposto das relações de classe. Eles abandonam certos circuitos e são deslocados
do grupo dos filmes de determinado diretor, ou do grupo dos filmes lançados naquele ano ou
do grupo dos filmes daquela região e passam a integrar a nossa coleção, ainda que todos estes
outros elementos continuem presentes dentro de cada peça. A fim de ativar determinado
sentido, é importante desmontar organizações prévias e propor uma montagem que ponha os
elementos em nova relação. Destacados de certas relações, os objetos podem agora criar
novos vínculos.
Pensar numa coleção favorece o reconhecimento da participação da subjetividade, do
valor e do afeto nas escolhas do corpus. Coleciona-se aquilo de que se gosta – não se trata, no
entanto, de um gostar no sentido de qualificar bem os filmes ou de avaliá-los com boas notas.
Trata-se de um afeto pelo mote da pesquisa, um amor por obras que nos instigam, que nos
atiçam o impulso de investigar, que nos abrem questões. Não que esse seja um sentimento que
21
não atravesse outras pesquisas – mas aqui ele é francamente assumido, abraçado, até
desejado. É preciso reconhecer, também, que a coleção é influenciada pelo ponto de vista do
colecionador, pelos locais onde circula (os festivais, as mostras, os cinemas, a universidade),
pelos debates que trava e por seus pares.
Ademais, conceber o agrupamento como coleção injeta na dinâmica metodológica
algo de vivacidade ao ver os objetos como interagentes entre si, tecendo relações de afinidade,
estranhamento, amizade, semelhança, diferença – ora estimulados pela pesquisadora, mas ora
de maneira independente de sua ação. São como substâncias que, só quando aproximadas,
saberemos como se comportarão: umas se fundem, outras se repelem como água e óleo; umas
explodem ao contato, outras mudam de estado físico. Há ainda as que não reagem. E aquelas
que, contrariando todas as expectativas, volvem-se púrpuras. São objetos vivos não no sentido
de uma constituição em carbono e água ou em carne e osso, mas por serem dotados de
movimento, desejos, ideias, algo a dizer e autonomia no mundo. Assim, tão importante quanto
a relação da pesquisadora com os objetos é a relação dos objetos entre si.
Ao longo de vários meses, os objetos deambularam e jogaram xadrez na mesa
operatória; a coleção inflou, diminuiu, cresceu mais um pouco e se modificou. Assim se
desenrolou nosso inventário:
22
Com uma coleção de treze obras, não seria só inviável como indesejável realizar
análises individualizadas, até mesmo porque a questão que guia esta pesquisa – uma certa
tendência ao retorno das relações de classe – é transversal e dificilmente seria apanhada dessa
forma. Constelado um conjunto de filmes, mais pertinente seria relacioná-los entre si e
desenvolver cotejos, colocando-os em movimento. Neste exercício, é possível perceber que
certas questões são compartilhadas por alguns deles, formando subgrupos que se redesenham
conforme se escolhe este ou aquele critério. Ainda que haja um paradigma que sustente a
coleção, muita variação interna pode ser encontrada entre seus elementos. Parece-nos
interessante jogar com múltiplas possibilidades de subconjuntos e, a partir deles, encaminhar
observações de cunho mais abrangente a respeito desse movimento assistido no cinema
brasileiro recente. Entre estes treze filmes, muitas combinações são possíveis, a partir de
diferentes fios delimitadores. Os agrupamentos podem se dar por vieses temáticos, estéticos,
éticos, entre outros. Ora o mote de aproximação entre alguns filmes é a influência do gênero
do horror no tratamento ficcional das relações da classe média com a classe popular, ora é
uma estratégia de filmagem provocativa e a elaboração de armadilhas para a elite, ora é a
presença da figura do operário em diferentes contextos capitalistas, por exemplo.
Desse modo, colocamos em prática uma perspectiva de investigação que se permita
ser guiada pela força da empiria e que tenha como princípio a observação e a escuta atentas
dos objetos. São os filmes – e a coleção que constituem – que despertam inquietações,
engendram perguntas e provocam caminhos. Assim, partimos dos filmes, vamos à teoria e
retornamos aos filmes, num transitar contínuo que evita uma abordagem de pesquisa que se
utilizaria do cinema meramente como ilustração de uma revisão conceitual determinada a
priori.
Para o desenrolar deste processo, propomos um esqueleto de capítulos que contenham,
ao mesmo tempo, um conjunto de teorias conversando com um conjunto de filmes, seja
formado por duplas, trios ou grupos ainda mais populosos; novo capítulo, novo conjunto de
teorias dialogando com novo conjunto de filmes. Ao invés de toda uma revisão conceitual
realizada previamente, apartada dos capítulos de análise, uma proposta que integre filmes e
reflexão teórica numa só levada.
O leitor perceberá que não houve capítulo teórico até o momento – saltamos da
introdução para o capítulo metodológico e daí seguiremos para as teorias-análises. Trata-se de
metodologia incomum em âmbitos acadêmicos, arriscada, mas atraente pelas possibilidades
de invenção e experimentação de formatos de escrita, pela crença na força dos filmes, pela
aposta numa relação menos díspar entre teoria e empiria. Talvez esta forma de organização
23
seja mais apropriada, em nosso caso, para captar mais do que as particularidades de cada
filme, as conexões e relações entre eles, o que nos parece pertinente se pensarmos que fitamos
um certo “movimento”. Nossa tese talvez promova mais o mapeamento de um panorama, a
tessitura de uma rede entre diversas obras do que a análise pormenorizada de cada uma em si,
com todas as vantagens e desvantagens que isso implica. É possível que ela frustre o leitor
habituado a análises mais propriamente verticais, em que uma ou duas obras são esmiuçadas e
observadas com atenção detida a vários de seus detalhes e nuances – o que certamente tem
sua pertinência e pode ser o caminho mais profícuo em certos casos. Defendemos que nossa
escolha metodológica se desdobra de nossa pergunta de pesquisa e com ela busca uma
sintonia, e não que este deva ser um novo modo de se proceder a pesquisas acadêmicas em
cinema de maneira geral.
Ilana Feldman utilizou procedimento semelhante ao aqui proposto em sua tese Jogos de
cena: ensaios sobre o documentário brasileiro contemporâneo, de caráter, como o próprio
título já indica, mais ensaístico. A pesquisadora pôs em marcha um modo de redação
acadêmica que concatena, a cada capítulo, certo corpo teórico e a análise de uma porção de
filmes: “optamos pelos pares dípticos, pelos conjuntos e pelos filmes como ‘dobradiças’ entre
um capítulo e outro” (FELDMAN, 2013, p. 19). Ela esclarece que um mesmo filme pode
retornar em diversos ensaios, sob novos prismas: “Com isso, fica evidente que não são os
objetos singulares, mas as relações que forjam um recorte, colocam limites e delimitam
perspectivas” (FELDMAN, 2013, p. 9).
Desenvolvida a ideia dos inventários e das coleções, assim como suas formas de
apropriação nesta pesquisa, faz-se necessário aventar métodos que nos possam auxiliar na lida
com os filmes, seus múltiplos modos de agrupamento, combinações e pareamentos. Já nos
acercando da etapa analítica, é hora de fazer uma incursão pelas possibilidades de uma
abordagem comparatista no cinema.
Constatada a necessidade de elaborar uma forma de aproximação dos filmes que não
fosse vertical ou individualizada, mas que seguisse os princípios da coleção e buscasse
apreender movimentos transversais, chegamos ao cinema comparado – um embrião
metodológico com o qual nos deparamos nessa jornada e que aqui buscaremos desenvolver
um pouco mais.
24
Como há “literatura comparada”, poderia haver também “cinema comparado”, embora
essa não seja uma expressão muito utilizada nem muito estabelecida. O raciocínio por
comparação, no entanto, é algo bastante disseminado e corriqueiro desde tempos remotos. A
estrutura rudimentar de comparação e diferença é o “primeiro palanque, por assim dizer, do
pensamento humano” (POSNETT, 1994, p. 15).
A literatura comparada deriva da anatomia comparada, da gramática comparada e de
outros desenvolvimentos positivistas do século XIX. Como disciplina, nasce em consequência
do crescimento das literaturas nacionais na Europa. Portanto, emerge como uma necessidade
do continente europeu diante de sua própria transformação, no momento de uma
fragmentação definitiva e da divisão de um cânone literário comum em múltiplas literaturas.
Guarda um vínculo com a consolidação dos estados nacionais e com a gestação dos
nacionalismos – é como se o comparatismo buscasse uma superação de fronteiras, nascesse
“da existência dessas muralhas e da necessidade de rompê-las8” (LLOVET, 2005, p. 339).
Trata-se de um projeto pós-guerra que intenta ver como as literaturas se relacionam entre si e
tem como motivo subjacente, de alguma forma, o desejo de unir. Seu cosmopolitismo está
impregnado de um “imperativo ético que vê na circulação da literatura um veículo para o
entendimento entre os povos9” (MONEGAL, 2008).
Segundo Jordi Llovet, nessa disciplina coloca-se em jogo uma nova relação entre
identidade e alteridade: por exemplo, conhecer a Alemanha seria uma nova maneira de pensar
a França, outra França.
Não há dúvida de que a imagem do estrangeiro pode dizer, assim, certas coisas sobre
a cultura de origem (a cultura observante) talvez difíceis de conceber, explicar,
imaginar. A imagem do estrangeiro (cultura observada) pode transpor, no plano
metafórico, as realidades “nacionais” que não são explicitamente ditas nem
10
definidas, e que revelam “a ideologia” (LLOVET, 2005, p. 386).
8
No original, “De la existencia de estas murallas y de la necesidad de romperlas surge el comparatismo como
necesidad”.
9
No original, “un imperativo ético que ve en la circulación de la literatura un vehículo para el entendimiento
entre los pueblos”.
10
No original: “No hay duda de que la imagen del extranjero puede decir, así, ciertas cosas sobre la cultura de
origen (la cultura observante) quizás difíciles de concebir, explicar, imaginar. La imagen del extranjero (cultura
observada) puede transponer, en el plano metafórico, las realidades ‘nacionales’ que no son explícitamente
dichas ni definidas, y que revelan ‘la ideología’.”
25
de outro, seu uso se situa no terreno da política. Faz-se importante apontar, assim, que a
comparação, sobretudo no âmbito da questões nacionais, muitas vezes se ancora em
preocupações ou intuitos que ultrapassam o terreno puramente literário ou artístico.
Ressaltando-se sua dimensão cosmopolita e internacionalista, uma das acepções da
literatura comparada é a literatura universal, geral ou Weltliteratur. No entanto, ainda que
assim nomeada, nos princípios a literatura comparada era circunscrita aos limites do Ocidente
e, mais especificamente, da Europa. Alguns autores denunciaram este eurocentrismo do
começo que entendia como “universal” uma literatura que excluía as manifestações africanas,
indígenas, latinas, etc. Considerado reacionário, o termo tem sido substituído.
Também no início de sua trajetória, as comparações eram realizadas dentro de um
modelo restrito, conhecido como “fontes e influências”. Seu objetivo era buscar conexões
entre autores, comprovar suas inspirações e empréstimos. Procurava-se rastrear se
determinado autor havia conhecido aquele outro, se havia lido certo livro e de que maneira
esses intercâmbios o influenciariam. Esse formato, frequente na escola francesa, mantinha-se
limitado àquilo que era comprovável – criticado por sua rigidez e pelo escasso interesse
realmente literário, foi sendo suplantado. Houve, assim, uma abertura de perspectiva.
Segundo Llovet, o que deve buscar um comparatista em um texto “não são suas fontes, suas
influências, mas sim sua alteridade11” (LLOVET, 2005, p. 377). Interessa-nos reter essa ideia:
a comparação busca as alteridades de um texto – com que outros textos dialoga? Como se dá
essa conversa? Assim, a comparação almeja colocar um objeto em relação, seja ele um
romance, um conto, um soneto ou um filme. Para nosso objeto relacional, faz sentido uma
metodologia relacional.
Com os anos a literatura comparada deixou de se restringir à comparação entre nações e
incrementou suas possibilidades; alguns dos parâmetros recorrentes são gênero, tema,
período, forma. Hoje, o comparatismo diz respeito a áreas bem diversas: o estudo das
literaturas através das fronteiras de países continua sendo uma possibilidade, mas também
entre a literatura e diferentes áreas do conhecimento, tais como outras artes (pintura,
escultura, música, cinema), filosofia, história, religião: “é a comparação de uma literatura com
outras e a comparação da literatura com outras esferas da expressão humana” (COUTINHO;
CARVALHAL, 1994). Adaptações, portanto, são terreno fértil para a literatura comparada –
um romance que se torna uma peça teatral, um conto que se transforma em filme, isto é, pode-
se comparar uma mesma obra em suas versões em distintos gêneros. Ou pode-se comparar
11
No original, “lo que busca un comparatista en un texto no es sus fuentes, sus influencias, sino su otredad”.
26
uma questão temática (a Segunda Guerra Mundial, a representação da infância, o mito do bom
selvagem, por exemplo) transversalmente entre autores ou obras; pode-se comparar distintas
épocas (a sexualidade na Idade Média e no Renascimento, a liberdade de expressão durante
ou após um período de ditadura, o estilo de um mesmo autor com o passar das décadas).
Nessa empreitada, não se trata apenas de “comparar”, num sentido estrito: o termo deve
ser entendido de maneira mais abrangente: “qualquer acadêmico literário não vai apenas
comparar, mas reproduzir, analisar, interpretar, evocar, avaliar, generalizar, etc.12”
(WELLECK, 1994). Sua metodologia é eclética, não há protocolos a serem seguidos, mas nos
parece importante que o caminho percorrido seja explicitado e minimamente justificado. Em
nosso contato com a bibliografia, observamos uma falta de reflexão sobre o método: da teoria
passa-se à análise sem que a metodologia seja tematizada, apurada e compartilhada com o
leitor.
É preciso esclarecer que não entendemos a comparação apenas como um método – não
se trata simplesmente de um procedimento para responder a determinada questão de pesquisa,
mas de uma perspectiva que influencia na formulação mesma das perguntas. Ela é uma
premissa sobre a qual se assenta o estudo: o entendimento de que as obras estão sempre em
relações de alteridade com outras e que interessa ao pesquisador não apenas seu exame
profundo, mas observar de que maneira um texto está situado no mundo, que companheiros
encontra, como conversa com seus contemporâneos, com seus antecedentes, como prefigura
um porvir. A literatura comparada tem necessariamente uma dimensão histórica, o que não
significa que todo estudo compare tempos distintos, mas que não se pode comparar em
abstrato.
Assim, a comparação não chega depois para operacionalizar uma pesquisa já pensada,
mas intervém na própria elaboração de perguntas distintas das que costumam surgir em outros
tipos de investigação. Em nosso caso, é justamente por termos em conta um quadro histórico
do cinema brasileiro e da figuração das relações de classe ao longo dos anos que a questão
que nos concerne pode despontar com força peculiar e de um modo singular na atualidade.
Assim como esse quadro histórico não é apenas contexto ou pano de fundo, a perspectiva
comparatista não é apenas uma escolha metodológica, mas é ela que garante a própria
“aparição” ou emergência do problema.
Ademais, a comparação tem uma relação parceira com a teorização. Da reflexão
conjunta sobre algumas obras advém a possibilidade de depreender conceitos teóricos
12
No original, “Any literary scholar will not only compare but reproduce, analyze, interpret, evoke, evaluate,
generalize, etc”.
27
importantes. A perspectiva comparatista, com suas ambições mais abarcadoras, pode ser vista
como laboratório de experimentação da teoria. Por outro lado, de sua prática derivam-se
panoramas, compreensões globais, conceitos. A comparação, ao lidar com um certo
alargamento em relação ao trabalho com um único objeto, parece facilitar a transposição de
raciocínios e propiciar uma espécie de trampolim para o pensamento.
28
Na Revista Cinema Comparat/ive, periódico publicado pelo grupo de pesquisa
CINEMA13 da Universitat Pompeu Fabra – Barcelona, há uma entrevista feita por Álvaro
Arroba com Alexander Horvath que tenta tratar da curadoria como exercício comparativo: a
programação de determinados filmes numa mostra ou numa mesma sessão. Em jogo, a
criação de relações impensadas quando se aproximam filmes, exibindo-se um depois de outro:
da reunião de dois filmes em espaços e tempos próximos são produzidas conexões. Gonzalo
de Lucas, editor da mesma revista, frisa que nossa primeira interpretação de um filme vem
marcada pelo espaço e pelo contexto da programação.
13
Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales.
14
No original, “existen programadores que aplican un sentido crítico o profundizan en ese espacio con una
voluntad casi ensayística: en las asociaciones y comparaciones que pueden nacer, con frecuencia de modo
inesperado, entre películas distintas, como si se hiciera una prueba en un microscopio para que surja o se haga
visible algo”.
29
Talvez se fosse identificar aquilo que é de comum no meu trabalho, seja quando eu
falo de Glauber Rocha ou do Cinema marginal, seja quando eu falo de adaptações de
Nelson Rodrigues ou falo do cinema clássico americano, é a escolha de uma
categoria central a partir da qual é possível montar um eixo onde diferenças e
semelhanças se cristalizam e permitem tornar visível a história (XAVIER, 2003, p.
16).
Xavier aponta que o trabalho de escolha de uma categoria inclui uma dimensão
fundamental de intuição crítica. O teórico defende a formação de uma série histórica, cuja
matriz pode ser, por exemplo, um autor. A série histórica permite que se veja um dinamismo,
“uma transformação, que insere os problemas que estão sendo vividos no presente como parte
de uma lógica que ultrapassa o presente e está, enfim, projetada historicamente” (XAVIER,
2003, p. 3).
A constituição de séries históricas é o procedimento de Sertão mar – Glauber Rocha e
a estética da fome. Nele, Ismail Xavier analisa filmes da “fase heroica” do Cinema Novo,
Barravento e Deus e o diabo na terra do sol, fazendo uma justaposição com contrapontos
escolhidos, respectivamente, O pagador de promessas e O cangaceiro. Robert Stam, em sua
apresentação do livro, diz que “o método comparativo de Ismail permite que o clássico e o
moderno revelem seus segredos, iluminando-se mutuamente”. O próprio Ismail, ao explanar
sua metodologia, pontua: “como assumo que a melhor análise é aquela que enriquece a
percepção das diferenças, dos conflitos, da mútua negação existente entre estilos alternativos,
organizei o trabalho na base do ponto-contraponto” (XAVIER, 2007, p. 14). Nesta tese,
lançamos mão da conformação de uma série história que parte do Cinema Novo e chega aos
dias atuais, como se verá adiante.
Dentro dessa perspectiva, é possível temer que a comparação traria o risco de se perder
algo único dos filmes, sua singularidade, mas ao mesmo tempo, talvez justamente o método
comparatista nos ajude a entender as especificidades de cada um. O mesmo poderia ser dito
da coleção, pois ali “a ideia de originalidade e de especificidade de cada objeto é desfeita em
favor do conjunto, dentro do qual o objeto retoma a sua especificidade, porém em uma outra
dimensão” (ABREU, 2011, p. 228). Ao operar o raciocínio por contraste, algo próprio de cada
filme se faz ver. Comparando, vemos o que ele não é e o que ele, de fato, é. A comparação
proporciona parâmetros, referências: talvez se entenda melhor – ou ao menos de maneira
diferente – o áspero quando se conhece o liso; o azul em face do amarelo.
Tendo como ancoradouro a coleção, é preciso pensar na montagem das séries que
propiciam a visão de determinados traços que emergem quando da reunião de um subconjunto
de filmes. O termo “montagem” cá aparece, até então, num sentido corriqueiro da linguagem,
30
mas a aproximação com algumas teorias da montagem cinematográfica demonstra pertinência
para alimentar nossa concepção metodológica. A montagem, no cinema, evidencia a
centralidade do movimento e do encadeamento de elementos para a produção de sentido. É
conhecido o efeito Kulechov, a partir dos experimentos do teórico assim chamado: o público
interpretava diferentemente o mesmo plano de um ator, com expressão neutra, de acordo com
sua justaposição a outros planos: se a uma imagem de comida, atribuíam-lhe expressão de
fome, se à imagem de uma criança, enxergavam em seu rosto afeto. Lev Kulechov
demonstrou, assim, que o sentido de cada elemento dependia de sua posição na costura do
filme. Um plano modifica a leitura do plano vizinho.
Eisenstein, cineasta e teórico russo, acreditava que a montagem é conflito, “o poder
criativo do cinema, o meio através do qual as ‘células’ isoladas se tornam um conjunto
cinemático vivo; a montagem é o princípio vital que dá significado aos planos puros”
(SARAIVA, 2006, p. 53). Ainda nas palavras de Eisenstein (apud ALBERA, 2002, p. 87):
Bernd e Hilla lembram terem percebido algo quando colocaram lado a lado a
sequência de objetos. Um tipo de música. Hilla sugere que cada prédio tem um tipo
de som peculiar. Colocando a sequência de fotografias juntas surge uma espécie de
melodia. Segundo ela é preciso estar atento ao tom, à escala e ao ritmo para compor
as séries (LANGE, 2006, p. 193 apud ABREU, 2011, p. 84).
Tentamos conceber este trabalho de montagem de séries como uma atividade que
envolve certa alquimia, o ensaio, o risco, o erro, a nova tentativa. Na comparação, algo se
mantém, algo varia. Se buscamos inspiração em campos mais artísticos ou sensíveis como a
música e a química, de outro lado é preciso, ao modo da matemática, ter variáveis e
invariáveis. Se muitos elementos variarem, a análise torna-se confusa, inconclusiva demais.
Como aponta Ismail Xavier, é preciso investir na escolha de um eixo, de uma categoria –
ainda que esse gesto carregue algo de intuitivo. Por exemplo, mantém-se as relações de classe,
muda-se o tempo, ou mantém-se a classe média, muda-se a maneira de filmar: uma dupla
poderia ser erigida com A Opinião pública (Arnaldo Jabor, 1967), observando-se sua
contextualização no Cinema Novo, assim como a influência do cinema direto nos filmes dessa
época, e Pacific (2009), já mais contemporâneo, influenciado por um cenário de reality
shows, lançando mão da apropriação de imagens amadoras. Ou A Opinião pública e sua saga
em busca da classe média em diversos ambientes e locações de Copacabana, muitos desses ao
ar livre, e Edifício Master (Eduardo Coutinho, 2000) e o isolamento dos moradores num único
prédio de apartamentos, no mesmo bairro. Uma análise comparatista dessa última dupla
poderia estender teias entre os filmes, cada um muito significativo em sua época: é como
imaginar que as pessoas que antes estavam nas praias, boates e ruas de Copacabana agora,
32
mais envelhecidas, solitárias e num contexto de maior individualismo, se escondessem nos
conjugados do Ed. Master.
Vigias e Um lugar ao sol poderiam configurar uma dupla arquitetônica complementar
ao comentar as vivências espaciais na cidade. Ambos documentários focados na entrevista, o
primeiro lida com porteiros e vigilantes que habitam o térreo dos edifícios; o segundo com
ricos moradores de coberturas. Contratantes e contratados separados por uma vertiginosa
distância – a habitação funcionando como metáfora das hierarquias e pirâmides sociais. Uma
cisão se cria entre os que dormem (in)tranquilos e os que vigiam seu sono. A metodologia
comparatista nos permite ver que diferenças de classe podem se situar não só internamente
aos filmes, mas emergir entre eles, no seu contraste. Portanto, a comparação pode tecer uma
narrativa quase ficcional ao pensar a continuidade entre os filmes, mesmo que este não seja o
objetivo deles. Num gesto imaginativo ou de fabulação do crítico, um filme pode ser o fora de
campo do outro, sua continuidade ou mesmo seu futuro hipotético.
No caso da presente pesquisa, a comparação não se daria por nações ou autores, mas
por questões transversais – as relações de classe. Aventamos alguns agrupamentos por duplas
e grupos que não apenas tornariam a análise de treze obras exequível, mas cujas aproximações
revelariam as produções mutuamente. Em última instância, as combinações nos auxiliam a
perceber de maneira mais perspicaz o “movimento” que estudamos, posto que nos propicia a
enxergar os filmes não apenas em si mesmos, mas situando-os em suas relações e
vizinhanças. Depois de ensaiar algumas montagens de séries e combinações, chegamos nas
seguintes propostas comparativas, que serão desenvolvidas nos capítulos teórico-analíticos
posteriormente.
33
relação homem-máquina e suas transformações no tempo, particularmente cifrada na figura
do carro – uns o produzem, outros o consomem.
Pacific, Doméstica, Câmara escura, Vista mar e Um lugar ao sol são filmes cujos
dispositivos parecem desenhados por seus diretores como estratégias de inserção em
determinados universos ou, em outros termos, se erigem a partir de dispositivos de infiltração.
No entanto, em Pacific e Doméstica, tem-se uma estratégia de aproximação de um universo
de intimidade protegido a que não se teria acesso de outras formas (ou que seria
demasiadamente alterado com a presença de uma equipe externa). Neles, o cineasta se ausenta
das filmagens, que são levadas a cabo pelos próprios atores sociais.
Já nos três últimos, configura-se um plano de inserção e entrada sorrateira que tem na
própria invasão seu objetivo, como se satisfeito por ultrapassar o território inimigo. Ainda que
haja também curiosidade, vontade de observação e de conhecimento, a intenção aqui é algo
bélica. Para Câmara escura, Vista Mar e Um lugar ao sol, seria possível fazer uma leitura de
seus dispositivos aproximando-os de certa inspiração no gesto terrorista. Apesar das
diferenças, os filmes podem ser analisados a partir de algumas similaridades: a relação com
um outro inimigo a partir da mentira, o anonimato ou a falsa identidade dos cineastas, as
estratégias de embuste, a quebra de convencionais limites éticos, a instauração de um clima de
medo e instabilidade.
Santiago e Babás podem ser aproximados pelo fato de que são ambos documentários
em que os papeis de diretor e sujeito filmado se confundem com os de (ex)patrão e
(ex)empregado. A uma relação social de poder se sobrepõe uma relação cinematográfica de
poder – com suas respectivas possibilidades de resistência, certamente. Os cineastas filmam
seus empregados domésticos, movidos por sentimentos de culpa e tentativas de reparação.
Ambos filmes de caráter ensaístico, soam imbuídos do desejo da compensação de uma
invisibilidade ou negligência, fazendo um mea culpa declarado, com narração off em primeira
pessoa.
Trabalhar Cansa, O som ao redor, Eles voltam, Casa grande e Que horas ela volta?,
todos ficcionais, tratam das relações de classe em grandes metrópoles brasileiras, observando
especialmente patrões e empregados e relações de vizinhança. Erigem-se a partir da figura de
um “invasor” – um personagem de uma classe que adentra o território de outra gerando
instabilidade, em alguns casos promovendo um deslocamento de perspectiva e a
desnaturalização de costumes e de modos de vida. Os dois primeiros, ao ressaltarem o pavor
da alteridade (sobretudo o mal estar gerado pela presença do outro de classe dentro de casa) e
34
o temor de uma insurgência dos mais pobres, aproximam-se do gênero do horror, pontuados
com imagens aterrorizantes, pesadelos ou criaturas fantásticas.
Já a partir desses breves parágrafos situando a montagem de nossas séries, vê-se que
alguns elementos da linguagem cinematográfica serão recorrentes. Não faremos divisões
categóricas nem lançaremos mão de operadores definidos de antemão nas análises, mas desde
já sabemos que terão grande incidência a observação dos dispositivos, da mise-en-scène, da
relação entre os sujeitos que filmam e os filmados e da montagem, oscilando em importância
de acordo com a constelação analisada. Os operadores serão apresentados e tematizados
conforme o interesse para cada coleção.
Portanto, não se verão sempre os mesmos operadores ao longo dos diferentes
capítulos, nem mesmo construções textuais semelhantes para cada um deles. Eles variam
também em tamanho. A comunidade de problemas se reparte em questões distintas conforme
a coleção em vista – em algumas, o eixo paradigmático é a constituição de determinada
estratégia de filmagem; em outra podem ser questões temáticas ou ainda estilísticas.
São específicos os movimentos de análise que configuram cada capítulo, mas
amparados por um conjunto de questões que se apresentam como guia de reflexões maiores:
as relações de classe no cinema brasileiro contemporâneo. Ao trabalhar mais de perto com os
filmes inventariados a partir desse pensamento relacional, as coleções se transformam em
constelações. A metáfora, também usada por Benjamin15 (1984), ajuda-nos a pensar os
conjuntos em termos de imagem. Benjamin opõe as constelações a um pensamento que visa à
concatenação e à progressão linear; elas se dão na forma de uma rede. Apropriamo-nos do
termo constelação também conforme a astronomia, para pensar na coleção espacializada,
formando desenhos e diagramas entre as obras. À maneira do observador de estrelas, cabe ao
colecionador contemplar elementos que se destacam e ver que ligações poderiam ser
estabelecidas entre os pontos. A leitura constelar se caracteriza pela liberdade de estabelecer
ligações entre partes dispersas: “as constelações não são formações naturais, mas ‘imagens
culturais’, diferentes segundo as épocas, que eram projetadas sobre a disposição das estrelas
em relativa proximidade” (OTTE; VOLPE, 2000, p. 39). Começaremos com a série histórica
que se constela na forma de uma bifurcação, estendendo do passado caminhos distintos no
presente.
15
Em Origem do drama barroco alemão, Benjamin diz: “as ideias se relacionam com as coisas
como as constelações com as estrelas” (BENJAMIN, 1984, p. 56).
35
[Capítulo 2]
De peões a domésticas
Uma série histórica
Apostando nas potências de um retrospecto, montamos uma série histórica que nos
auxilia na compreensão do lugar de alguns filmes contemporâneos em sua lida com a
problemática das relações de classe no Brasil. Ao modo de uma constelação de estrelas, se os
colocamos na mesa de operações é possível ver, de maneira literal, a formação de um desenho
a partir do encadeamento das obras. Também como nas constelações, é certo que a linha que
une os astros não é natural, mas traçada pelo estudioso. Nesta série, há uma bifurcação: a
coleção se divide em dois caminhos distintos.
Foram os próprios filmes que convocaram um recuo histórico para sua compreensão,
pois pareciam combinar tendências do cinema do passado e do presente de maneira singular.
Em Doméstica (Gabriel Mascaro, 2012), Santiago (2007) e Babás (2010), via-se uma mescla
entre, por um lado, a recuperação da tradição do documentário moderno brasileiro e seu
interesse pelas relações entre as classes sociais, um viés politicamente crítico, a tentativa de
debate de questões macro-históricas; de outro, o foco nas individualidades, as inflexões
subjetivas, a influência dos filmes-diário, a hipertrofia do eu, tão características do
documentário contemporâneo. Temos, portanto, filmes em que se produz algo a princípio
paradoxal, uma espécie de “subjetividade de classe” ou “singularidade de classe”
(FELDMAN, 2013), uma conciliação entre perspectivas micro e macro, entre o individual e o
coletivo.
Em Em trânsito (Marcelo Pedroso, 2013), via-se o renascer da figura do operário, tão
cara ao cinema de outros tempos – nos filmes que documentavam migrações, greves ou
denunciavam as más condições de trabalho, produções às voltas com sindicatos, grupos,
coletividades –, mas em chave completamente distinta, agora num filme de caráter mais
36
errante, silencioso, individualizado. A partir da figura do carro (e seus motivos associados: o
pátio da fábrica repleto visto em tomada aérea, as carcaças na linha de produção) recorrentes
em Em trânsito, fomos remetidos aos filmes do passado, pertencentes a diferentes períodos
históricos, frequentemente contextos nos quais a figura do operário assumiu de fato um
protagonismo social e político hoje remoto.
Assim, para entender o percurso do documentário brasileiro nas últimas décadas e
observar as transformações nas relações de classe de uma maneira mais concreta e
materializada, foi montada uma série começando com Viramundo (Geraldo Sarno, 1965),
passando por ABC da greve (Leo Hirszman, 1979/90), Chapeleiros (Adrian Cooper, 1983),
Peões (Eduardo Coutinho, 2004), para enfim chegar aos filmes contemporâneos – Doméstica,
Babás, Santiago, de um lado, e Em trânsito, de outro. O objetivo da série não é analisar
detidamente cada um, senão ressaltar alguns pontos de destaque, auferir algumas variações e
fincar alguns marcos.
38
migrante” ou “senhor operário”. Este personagem não fala de si ou de sua experiência, mas
dos trabalhadores e do funcionamento do sistema; atua como uma espécie de locutor auxiliar
(BERNARDET, 2003). Assim, o filme apresenta a fala dos operários mas também de um
chefe; ainda que não se veja uma relação direta entre eles. É importante notar que, apesar da
construção de tipos e do acionamento de um mecanismo “particular-geral”, o filme é um dos
pioneiros no uso do som direto no Brasil, incorpora as vozes dos migrantes na estação e os
observa atentamente. O sociológico do modelo nem sempre se refere à afinidade com uma
metodologia específica da sociologia, mas ao interesse do filme pela dinâmica social mais
ampla e a construção retórica via tipos.
Em Viramundo, vemos uma heterogeneidade de materiais: partindo da canção
Viramundo, de Gilberto Gil, e do quadro Os Retirantes (1944), de Cândido Portinari,
passamos a planos de observação da chegada do trem, entrevistas com diversos migrantes
(que não são nomeados), a comparação entre dois personagens típicos, a explicação do patrão,
imagens de operários em trabalho pesado dentro da indústria e, mais tarde, o que o filme
considera a saída para as más condições e o desemprego pela alienação religiosa – uma série
de imagens de multidões em missas, cultos, eventos, possessões, transes. Ainda que mostre
que alguns camponeses, que não tiveram sorte em São Paulo, regressaram aos seus estados de
origem, o fim marca a chegada de um novo trem, com novos migrantes, enfatizando a
repetição desse processo e a direção dominante desse movimento. O filme, assim, desenha o
percurso do rural ao urbano, do camponês ao operário da fábrica e da construção.
O quadro de Portinari é composto por um conjunto de migrantes magros e
maltrapilhos, carregando trouxas de roupa, posicionados de frente para o observador: imagem
que ecoa nos planos de Geraldo Sarno, posicionando seu personagens recém-chegados à
cidade, com malas e bagagem, frontalmente à câmera. O olhar que interpela o espectador está
presente ao longo do filme, ora em momentos posados como estes, ora de maneira acidental,
quando o cinegrafista busca registrar alguma cena cotidiana e os figurantes observam a
câmera, possivelmente como objeto intruso. A pintura de Portinari funciona não só pela
semelhança de conteúdo, mas como símbolo cultural reconhecível pelo espectador com quem
se deseja dialogar, diz Bernardet (2003). Seria ela uma manifestação erudita que não faz parte
do universo cultural dos retratados. Somando-se a isso as cartelas iniciais com a explicitação
da colaboração de sociólogos renomados da USP, temos aí as perspectivas da ciência e da arte
avalizando e comentando o tema.
39
Viramundo e Os retirantes (Portinari, 1944)
Já focado no operariado urbano está ABC da greve, centrado nas grandes greves de
1979 realizadas pelos operários metalúrgicos do ABC paulista. Difícil associar ABC da greve
plenamente a um tempo, posto que foi filmado em 1979, no calor do momento, mas finalizado
apenas em 90. É, portanto, um filme de temporalidade híbrida. Poderia ser visto como
integrante do chamado “novo documentarismo militante”, uma tendência que questionou o
modelo do Cinema Novo e sua imposição de uma análise ideológica preconcebida por parte
do intelectual de esquerda – muitas vezes sobre uma realidade que pouco havia
experimentado. Braços cruzados, máquinas paradas (Roberto Gervitz, Sérgio Segall, 1979) e
Linha de montagem (Renato Tapajós, 1982) são exemplos de projetos que buscavam uma
relação mais horizontal com os operários, tratando de incluí-los no processo criativo, ao passo
que tentavam um recuo do cineasta e de seu lugar de saber.
Leon Hirszman vinha de um contexto ligado ao “modelo sociológico”, com seu
Maioria absoluta (1964), contemporâneo de Viramundo. Nos anos 1960 e 70, afastou-se
desse modo de fazer, produzindo filmes que se relacionavam com os sujeitos filmados numa
chave mais observacional (CARDENUTO, 2014). ABC da greve se aparta do modelo mais
duro tal como descreve Bernardet, revê o lugar da voz do saber, mas não chega à
permeabilidade e à tentativa de neutralização do cineasta oriundas das propostas de Gervitz,
Segall e Tapajós. Hirszman não abre mão da centralidade do papel do documentarista em
tecer interpretações e organizar o material proveniente dos registros fílmicos, mas aqui o faz
de maneira menos determinista, elaborando leituras menos totalizantes.
Em ABC da greve, Hirszman não tenta conscientizar o povo de sua alienação, porque
o povo já é mais do que consciente. Não há relação de superioridade intelectual ou de
autoridade do cineasta em relação aos sujeitos filmados. Não se transmitem informações aos
operários como se eles fossem carentes de um saber sobre sua própria condição – pelo
40
contrário, busca-se o operário para conhecer essa condição a partir dele mesmo. Como
percebe Bernardet, sua preocupação não é a de tecer uma análise sociológica ou política do
fenômeno da greve, mas de se inserir na ação (BERNARDET, 2003, p. 186). Aqui há um
esforço por acompanhar a greve em seu transcorrer, postura que, por si, dificulta os
enunciados sintéticos de filmes como Maioria Absoluta. Embora também haja uma narração
grave, masculina, esta é menos impostada e solene que a de Viramundo – a voz do poeta
Ferreira Gullar, militante do PCB, intervém para nos apresentar o encadeamento dos
acontecimentos, informar-nos as datas, a quantidade de metalúrgicos em determinados
eventos (150 mil, por exemplo) e tecer alguns comentários que não chegam a guiar por
completo nossa interpretação dos fatos, muito menos elaborar diagnósticos sociais fechados.
ABC da greve acompanha as paralisações dos operários da região paulista entre março
e maio de 1979, mostrando a movimentação dos trabalhadores, as assembleias, os discursos,
as reuniões, mas este não é seu único foco. Em entrevista a Alex Viany, Hirszman comenta os
múltiplos objetos do filme:
Embora seu núcleo de interesse seja o operariado, o diretor se volta também para os
capitalistas e para o Estado – é fundamental lembrar que toda a greve ocorre ainda durante a
ditadura militar. Em determinado momento (40’), um senhor de colete de terno e gravata se
aproxima de Hirszman e o repreende por filmar as fachadas dos edifícios e indústrias –
estamos no espaço público, retruca o diretor, em uma de suas poucas aparições em cena. O
cineasta se aproveita da espontaneidade do momento e puxa conversa, questiona o que ele faz
na empresa: “eu trabalho com relações industriais”.
41
- Se o senhor quiser falar para a gente como sentiu a greve...
- Não me compete fazer esse tipo de declaração.
16
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo.
42
dessa maneira). Assim, pouco se vê de relação de classe, propriamente, em cena; a interação
fica por conta da montagem.
A partir do artifício da montagem dialética é que Hirszman, comunista e “discípulo”
de Sergei Eisenstein, articula as diferentes classes e estratos sociais, fazendo-os dialogar ou
discordar. No mais das vezes, atua contestando as falas patronais ou ditatoriais, articulando
um contradiscurso imagético que desmente algo recém-dito. Por exemplo, opõe os planos
aéreos das fábricas ou dos automóveis dispostos nas garagens, imagens recorrentes no
discurso de propaganda oficial que comemora a grande modernização brasileira (encontrados
nos filmes de Jean Manzon, por exemplo), às imagens de opressão e violência no interior da
fábrica. “Inexistentes no cinema ‘oficial’, a exploração enfrentada diariamente pelos operários
– ‘o inferno dos metalúrgicos’ – provoca uma fissura nas imagens conservadoras”
(CARDENUTO, 2014, p. 212-213).
Hirszman filma o interior da fábrica: as imagens, potentes, têm algo de pesadelo
(como percebe Bernardet, 2003), são mesmo portais do inferno: escuras, com operários
suados, sujos de fuligem, em meio a enormes labaredas e faíscas, exercendo movimentos
rápidos em grandes engrenagens ou peças de carro. As condições se revelam altamente
insalubres – e com isso o filme ajuda a legitimar a greve, posicionando-se a favor dos
trabalhadores.
Em alguns momentos, vemos também o interior da casa de alguns personagens – que
no entanto, nunca são nomeados, identificados ou individualizados pelo filme. Na narração,
emergem expressões como “a massa de trabalhadores”. Para além de Lula, figura
personalizada, em ascensão como líder sindical, o que o filme registra é uma coletividade, um
conjunto de operários unidos em estado de insurgência, protestando juntos por melhores
condições de trabalho. Os planos de ABC são preenchidos por multidões, e mesmo nos
enquadramentos fechados, vemos múltiplas faces. Planos panorâmicos, travellings, tomadas
aéreas buscam dar conta de apreender a quantidade de pessoas nas assembleias, reuniões,
missas (os planos às vezes rimam com a visão dos agrupamentos de carros nos pátios e dos
casebres nas favelas). As entrevistas são realizadas em meio a acontecimentos; pergunta-se a
um, os demais circulam ao fundo e lançam olhares para a câmera.
43
Planos aéreos de ABC da greve: pessoas, casebres e carros
17
COOPER, Adrian. “Fazendo a greve junto”, São Paulo, em dezembro de 1990, ABC da Greve [segue à
entrevista de Leon, “O espião de Deus”], p. 23. Citado em SILVA, Maria Carolina Granato. O cinema na greve e
a greve no cinema: memórias dos metalúrgicos do ABC (1979-1991). Tese de Doutorado (História). Niterói:
Universidade Federal Fluminense, 2008.
45
é ouvido: trata-se do registro de um quadro de “regulamento interno da fábrica” (17’56), com
tipografia antiquada e ortografia em um português arcaico (“2 - Não deve abandonar o seu
logar emquanto não dér o signal de sahida, continuando sempre a trabalhar”), demonstrando
que as regras que regem aquele local não foram alteradas em décadas, à parte de conquistas
posteriores e da luta sindical.
Silêncio humano, ruído alto e ritmado das máquinas, muito vapor e suor. Uma relação
simbiótica com a máquina: nela trabalham, sobre ela descansam no intervalo, com seu calor
esquentam a marmita. As imagens escuras do trabalho pesado contrastam com a observação
de uma maior leveza dos operários saindo da fábrica – aqui ecoa A saída dos operários da
fábrica (irmãos Lumière, 1895), o primeiro do cinema. Parte significativa do filme é ocupada
com essa ação: primeiro, em uma sucessão de planos, vemos a saída dos operários pelo portão
da fábrica (4’30 a 5’). Mais tarde, numa das sequências finais e mais longas do filme (um
plano sequência de 5 minutos: de 18’30 a 23’37), vemos sua entrada, em uma ação que parece
ser “bater o cartão”, registrando seu ingresso. São muitos funcionários, de variadas
aparências, estaturas, raças, pesos, idades. Essa movimentação não deixa de ser uma fila, uma
organização em linha de uma quantidade de trabalhadores que passam pela câmera.
Em Chapeleiros, operário esquenta marmita na máquina. Deitam sobre elas no horário de descanso
46
masculino18.
Enquanto os chapeleiros e chapeleiras batem ponto e passam pela câmera, um
personagem se mantém: uma espécie de porteiro ou vigia. Este senhor fica sentado no
corredor pelo qual todos passam, observando ora os trabalhadores, ora a câmera. Por toda a
duração do filme, aliás, flagram-se olhadelas para a câmera, mas nos momentos de saída e
entrada da fábrica isso se intensifica. Parece que os trabalhadores não foram avisados da
filmagem e percebem a câmera com surpresa, um pouco intrigados, sem saber se devem
continuar andando, agir naturalmente ou ignorá-la. A maioria lhe lança uma olhadela e desvia
os olhos, outros acenam com um pequeno sorriso, como se estivessem cumprimentando o
cinegrafista. De todo modo, é nítido que quase todos os passantes se aturdem por um
momento ao observá-la.
De um filme bastante guiado pela narração em off a outro que a usa com mais
comedimento, chegamos a uma terceira obra com ausência completa da chamada voz do
saber. Chapeleiros apresenta uma diversidade de elementos, mas não os costura para o
espectador. Se antes estávamos mais no terreno dos documentários expositivos, aqui vemos
um filme ao mesmo tempo observativo e poético; seu tom observacional é possivelmente
influência tardia do cinema direto, tendência cinematográfica em que a interpretação do
espectador brota de sua relação mais direta (menos mediada ou conduzida) com a imagem.
Seu tom poético vem de uma aposta na percepção das texturas, da plasticidade, da
materialidade, do ritmo dos operários no trabalho, evitando qualquer ancoragem em algum
discurso informativo ou ideológico que pudesse se apresentar de maneira mais verbal.
Chapeleiros promove uma abertura de interpretações radicalmente diferente do que
ocorria no modelo sociológico. É interessante perceber a mudança de tom, em relação às
obras anteriores, no trecho de Cineastas e imagens do povo em que Bernardet comenta o
filme. O teórico se esbalda com a multiplicidade de caminhos inscritos nas imagens,
interpreta, fabula, poetiza, fala em primeira pessoa, oscila entre duas análises completamente
opostas: não sabe se o filme representa a ideia de tortura ou de dança, de escravidão do
homem pelas máquinas que precisa alimentar sem cessar ou de um baile de gestos com
alguma ludicidade. Tendo seu aparato analítico posto em xeque, o autor quase entra em curto-
circuito. É curioso e instigante, para a leitora habitual de Bernardet, sentir seus simultâneos
18
Destacamos como exceção, nessa grande leva sobre filmes de greve e sobre operários, Trabalhadoras
metalúrgicas (Olga Futemma e Renato Tapajós, 1978), focado em personagens femininas. Feito por ocasião do I
Congresso da Mulher Metalúrgica do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que se reuniu para
reivindicar direitos para a mulher trabalhadora, como melhores condições de trabalho, salários iguais aos dos
homens e creches e escolas para seus filhos.
47
desestabilização e entusiasmo ao lidar com um objeto tão inesperado e diferente dentro do
contexto do cinema operário. E esse é um forte motivo para a inclusão de Chapeleiros nesta
série histórica: é um filme curto, pouco conhecido, mas que, dentro dessa temática, traz uma
abordagem estética singular. Não deixa de ser um pequeno marco.
Adrian Cooper busca oferecer uma imersão sensorial e plástica naquele universo
fabril, mas sem com isso abandonar preocupações políticas, tendo em vista que as imagens
comunicam a rigidez, a insalubridade, a aspereza, a sobrecarga da rotina dos operários. Não se
trata de uma abertura total para interpretações – como às vezes leva a crer Bernardet –, pois
certamente há ali uma inclinação pelo lado dos operários, uma empatia, uma tentativa de
revelar uma rotina de opressão e degradação. As imagens da fábrica de chapéus, assim como
as metalúrgicas, por mais que sejam dotadas de um sentido estético interessante e atraente,
assemelham-se a uma visão do inferno na Terra.
48
efervescência que se veem nas imagens de arquivo daquele movimento. Peões cria um
dispositivo para internalizar um processo histórico; elabora a passagem, que é ao mesmo
tempo social e cinematográfica, entre tempos,
49
que os peões mantenham seu emprego). Tudo isso indica a própria maleabilidade da categoria
para Coutinho, que não a entende num sentido estrito, e se mostra mais interessado por
trajetórias do que pela sondagem de uma condição de trabalho no presente. Uns voltaram para
o Nordeste – como aquele personagem final de Viramundo, que desistiu da cidade grande e
regressou para casa, representando um frequente movimento de retorno. Peões, aliás, começa
com entrevistas em Várzea Alegre, no Ceará, uma pequena cidade que concentrou muitos
migrantes metalúrgicos. Cerca de seis ex-operários desse município dão depoimentos a
Coutinho nesse primeiro bloco do filme. Logo, são inseridos alguns letreiros explicativos
sobre as greves nos anos 1979 e 1980 e depois o documentário se desenrola inteiramente na
região de São Bernardo do Campo. Peões faz o caminho do retirante: começa no Nordeste e
desce ao Sudeste. No entanto, no Nordeste, os entrevistados são “retornados” – o que traz
para a narrativa e para a abordagem do tema a tônica de uma rememoração, de um retorno
apenas em lembrança ao que já foi, e não de um verdadeiro movimento de “ida”. Assim, os
temas da migração e da diáspora nordestinas, tão fortes no filme de Geraldo Sarno, aparecem
aqui não só como temática, mas incorporados ao movimento do próprio documentário.
Coutinho desenvolve o seguinte diálogo com Joaquim, um dos personagens de Várzea
Alegre:
Joaquim: - Não, eu não moro aqui, Eu tô passando uns dias aqui. Porque é como eu lhe
disse, eu nasci e me criei aqui, mas eu não posso deixar São Bernardo, onde tudo que passou
de importante em minha vida foi em São Bernardo, então eu não troco São Bernardo por
nada. (...)
Coutinho: - Chegou quando?
Joaquim: - Faz quatro anos.
Enquanto Zacarias, um dos personagens anteriores, reclama do frio que sentiu quando
chegou em São Paulo e, sobre os anos em que morou na cidade, diz “eu acostumei e ao
mesmo tempo não acostumei nunca”, alegando que seus planos sempre foram os de voltar à
terra natal, Joaquim sente um vínculo com São Bernardo que não se desfaz. Está há quatro
anos no Ceará, mas considera que mora em São Bernardo. Assim como a identidade
nordestina não se descola de alguns personagens migrantes, a identidade operária não se
apaga, mesmo que ocupem hoje outras funções. Em 2002, João Chapéu era taxista há mais
tempo do que havia sido metalúrgico, mas ainda assim, considera: “não sou um verdadeiro
taxista”.
Como se pode notar, esta é a primeira vez, neste capítulo, que nos referimos a
personagens específicos. Em Viramundo, ABC da greve e Chapeleiros, com a exceção de
50
Lula, que aparece na condição de líder, não conhecemos os nomes dos personagens. Os
operários são uma massa quase indistinta, todos unidos pela mesma condição. O trabalho de
Peões parece ser, aliás, o de identificar e nomear aquelas faces nas imagens de multidão,
posteriormente buscando com elas contato individual. No filme de Coutinho, não por acaso os
nomes estão estampados em letras sobre a tela, além das várias menções a eles.
A regra que guia o dispositivo de Eduardo Coutinho é a busca pelos anônimos. Seu
interesse era por quem não fosse famoso nem figura pública, pois estes talvez tivessem seu
testemunho comprometido por zelo com sua imagem e reputação (LINS, 2004). Com isso,
poderíamos pensar que, em partes, a melancolia advinda do filme é engendrada por sua
proposta de recorte, afinal, havia participantes das greves que se tornaram vereadores,
deputados, adquiriram cargos políticos em governos do PT ou obtiveram algum tipo de
destaque na carreira pública. Mas Peões não se interessa por eles e sim pelos que não
vingaram na militância e se dispersaram. Talvez seja o caso da maioria mas, ainda assim, é
preciso tornar claro que esse não foi o futuro “natural” dos operários do ABC e sim uma das
consequências do recorte do documentário.
Por outro lado, ao mesmo tempo que revela uma certa predileção pelos operários
dispersos, o próprio filme atua como sua junção, reconstituindo, em seu interior, fragmentos
de uma comunidade. É como se funcionasse, ele mesmo, como o “local de reunião possível
(de uma categoria colapsada)” (MESQUITA, 2016, p. 63), um réquiem para a classe operária.
Quem sabe o cinema brasileiro estivesse ali empenhado em promover uma última reunião
antes de se despedir dessa figura mítica.
A Geraldo, último entrevistado, Coutinho pergunta “o que é um peão?”. Não parte de
saberes prévios, de diagnósticos, não toma nem a palavra e nem a classe como dadas.
Diferente dos filmes do modelo sociológico que geralmente partiam de teses preconcebidas a
51
serem apenas comprovadas e ilustradas pela realidade, o cineasta investiga o sentido daquele
termo, de uso tão corrente, para aquele personagem específico. Depois de um silêncio após
momentos de conversa, Geraldo endereça a pergunta a Coutinho “você já foi peão?”. “Não”,
ele responde, tornando evidente e incontornável a diferença entre esses dois homens, de
classes sociais distintas. Um corte seco e o filme se encerra.
19
A coloquialidade se deve a uma fala oral, transcrita tal qual foi dita no documentário.
52
religiosas, culturais e questões ligadas a minorias e outras formas de exclusão social deram a
tônica do cinema brasileiro (LINS, 2004, p. 425).
Nossa hipótese é que, nos anos 2000, os empregos domésticos aparecem como
principal reduto das relações de classe no cinema brasileiro – e uma série de características e
diferenças se desdobram daí. É o que acontece em Santiago, Babás e Doméstica, que serão
retomados em outras coleções da tese.
Santiago é uma revisita de João Moreira Salles ao material bruto que havia filmado,
treze anos antes, com seu ex-mordomo, um excêntrico senhor argentino que trabalhou por
décadas na mansão de sua família. O documentário se utiliza predominantemente das imagens
de entrevistas com Santiago Badariotti Merlo (1912-1994) e narração reflexiva com texto do
diretor em primeira pessoa repensando a relação dos dois ao longo da vida e avaliando os
encontros que deram origem ao filme. Momentos de bastidores são trazidos à tona e revelam a
maneira autoritária como Santiago foi tratado por João, filho de seu antigo patrão, que por
isso se vê às voltas com um sentimento de culpa. Trata-se de um documentário reflexivo ou
mesmo um ensaio fílmico que culmina na elaboração de um pensamento sobre as possíveis
equivalências entre, de um lado, as relações de classe entre patrões e empregados e, de outros,
as relações de poder no cinema entre diretores e personagens.
Babás é um curta que Consuelo Lins realiza sobre as profissionais que cuidaram de
seu filho, dos filhos de seus amigos e dela mesma, quando criança. A diretora traça relações
de continuidade entre as amas de leite do Brasil colonial e as babás de hoje, um trabalho
realizado quase que exclusivamente pelo sexo feminino. Um texto em primeira pessoa tece
uma narração reflexiva, a partir do ponto de vista dos patrões, sobre as explorações, os abusos
e a invisibilidade a que são submetidas essas profissionais que abrem mão de cuidar dos
próprios filhos para assistirem os filhos de outrem. A alienação marxista no trabalho,
formulada em outro contexto, mostra-se pertinente também no trabalho doméstico.
Doméstica é um documentário em que sete adolescentes de variadas regiões do país
recebem a tarefa de filmar as empregadas que trabalham em suas casas – o diretor Gabriel
Mascaro, que não comparece à cena, edita o material posteriormente. Sem narração em off,
complexas relações de afeto e de dominação emergem da montagem das entrevistas e imagens
de observação do trabalho e da rotina das seis mulheres e um homem apresentados não em si
mesmos, mas a partir do ponto de vista e da relação estabelecida com os jovens.
Ao contrário dos filmes anteriores, nesses três já não vemos imagens do trabalho dito
pesado, de homens na construção civil, de linha de montagem, de fuligem, metal
incandescente e labaredas. Em Santiago não há nenhuma imagem do mordomo (que já estava
53
aposentado) trabalhando, mas em Babás e Doméstica as cenas de trabalho agora são de outra
natureza: envolvem o cuidado com as crianças, a limpeza, a culinária, a direção de um carro, a
faxina e são realizadas no mesmo espaço em que vivem as famílias. Assim, o cenário do
espaço público, da obra ou da fábrica é transferido para a casa. Em Santiago, Babás e
Doméstica, predominam interiores. Residência de uns, local de trabalho de outros.
De alguma maneira essa domesticidade está em diálogo com o que acontece no mundo
do trabalho contemporâneo, de uma maneira mais abrangente. Em um contexto pós-industrial,
com a dissolução de muitas vagas, o enxugamento de setores dentro das empresas e a
terceirização em marcha, muito do trabalho faz-se de casa. Assim, poderíamos dizer que paira
no ar um “devir-doméstico”: alguns jornalistas, programadores, designers, pesquisadores,
produtores, arquitetos, engenheiros, professores, entre outros, fazem trabalho doméstico, num
sentido específico de que não o realizam num espaço público ou privado destinado a este fim,
com a convivência de outros colegas, e sim dentro da própria residência – o dito home office,
em inglês. Mas não é exatamente essa domesticidade que estamos discutindo e sim um tipo de
trabalho que desde sempre se produz na casa, para a casa, por causa da casa – ligado à sua
manutenção, funcionamento ou ao serviço dos que nela habitam, por exemplo.
Este giro em direção ao trabalho doméstico acaba por ser também um deslizamento
entre gêneros: de profissões consideradas masculinas nos voltamos agora a ofícios
predominantemente ocupados por mulheres. Nos casos de alguns filmes que abordamos
anteriormente, pode ser que houvesse de fato menos mulheres em certas ocupações, em outros
trata-se de conferir, quase automaticamente e sem questionamento, centralidade absoluta ao
homem (os próprios filmes revelam brevemente a existência de muitas mulheres, mas lhes
reservam pouco espaço). Em ABC e Chapeleiros, por exemplo, o filme não parece registrar
com proporcionalidade a participação dos gêneros. Peões conta com um pouco mais de
mulheres, mas ainda minoria. Já em Babás todas as profissionais são do sexo feminino. Em
Doméstica, seis entre sete.
Pertinente questão coloca Cezar Migliorin (201320): “não seria essa busca das
presenças das classes nos ambientes em que há circulação afetiva uma marca que transcende
os filmes que se passam em ambientes familiares, nos permitindo pensar uma dimensão
mesma do capitalismo contemporâneo?”. O pesquisador, ao fazer essa pergunta, apontava
para a “feminização do trabalho” discutida por Antonio Negri (1998), que não trata da
inserção das mulheres no mercado de trabalho, mas das características femininas adquiridas e
20
Em relato escrito ao meu trabalho na XXII Encontro Anual da Compós em Salvador, 2013, GT Estudos de
Cinema, Fotografia e Audiovisual.
54
solicitadas pela produção contemporânea em suas formas de organização.
A economia clássica, assim como o marxismo, adotavam uma distinção entre
produção e reprodução, confiando às mulheres uma posição de simples reprodução (a gestão
da família, a reprodução social da vida e a educação dos filhos, por exemplo), ou seja,
excluindo de suas considerações o trabalho feminino por não produzir necessariamente valor
econômico. No capitalismo fordista, os serviços eram considerados puramente consumo, e
não produção. Já no capitalismo pós-fordista, o serviço é um trabalho produtivo que se torna
cada vez mais imaterial e também “cada vez mais, ‘mulher’” (NEGRI, 1998). Atualmente, em
um mundo que produz essencialmente mercadorias-serviços, os valores almejados no mundo
do trabalho são aqueles ligados à produção de subjetividade, às habilidades da vida relacional
e afetiva, às capacidades comunicativas e linguísticas, aos serviços da vida social, traços
atribuídos tradicionalmente aos papeis de mulher ou mesmo de mãe.
Por mais que a contemporaneidade sinalize para um devir-doméstica e um devir-
mulher no campo do trabalho em era pós-industrial, os filmes recentes de que falamos tratam
de profissões antigas, enraizadas desde os primórdios da cultura brasileira. Talvez o ofício de
empregada doméstica e de babá, ao menos deste tipo que mora no local de trabalho e se afasta
da própria família, esteja caminhando para a extinção, reflexo de uma ascensão social das
classes mais pobres e da ampliação de outras possibilidades de trabalho para as mulheres,
promovida pelos últimos governos. Então, aparentemente tais filmes estão em sintonia com
transformações em voga, mas a verdade é que tratam de problemas dos mais penosos, caducos
e duradouros que temos. Aquilo que retratam está afinado com e ao mesmo tempo na
contramão do progresso.
Se os filmes prévios se empenham em algum tipo de revelação ou denúncia das más
condições da labuta, sobretudo a fabril, aqui não é diferente. Exploração do trabalho, jornada
estendida, privação de vida pessoal, afetiva e familiar, falta de reconhecimento, invasão de
privacidade, más condições de habitação e humilhações disfarçadas são algumas das
dificuldades do trabalho doméstico revelados pelas três obras. Isto é, aqui estão em evidência
problemas de cunho mais emocional, talvez de mais difícil percepção do que condições
objetivas como baixa remuneração e ambiente insalubre. A aposta dos diretores é de que é
preciso abordar a condição do empregado doméstico justamente porque o tipo de opressão
envolvida é menos visível para uma sociedade muito habituada a esse tipo de serviço – em
alguns casos, era invisível para eles mesmos no passado, de forma que o processo de sua
conscientização é narrativizado pelo filme. Tornar tais mazelas claras e questionar seus
privilégios enquanto patrões é uma função que atribuem a si como cineastas.
55
Em Santiago, Babás e Doméstica há uma coincidência entre diretor e patrão21, entre
sujeito filmado e empregado, relações contratuais que não estavam presentes tão diretamente
no cinema anterior. É possível dizer que diretores como Sarno, Hirszman, Cooper e Coutinho
pertenciam à classe média e filmavam a classe trabalhadora, o que imprimia nos filmes um
olhar distanciado, em alguma medida descolado da realidade observada, mas sensível a ela.
No entanto, não havia entre eles e seus personagens relações empregatícias; filmavam
empregados, mas não seus empregados, enquanto Consuelo Lins e João Salles estão na
ambígua condição de documentaristas-empregadores22. Isso faz com que sejam também
personagens do filme, tragados para o cerne da trama, sem possibilidade de isenção ou
imparcialidade. As relações sociais que analisam são as relações em que estavam envolvidos
pessoalmente. Com isso já podemos notar o afastamento desses filmes em relação ao modelo
sociológico: não há distanciamento formal dos diretores, voz do saber, narrações
generalizantes, diagnósticos sociais. Por outro lado, tampouco há um abandono das questões
macrossociais ou de preocupações políticas que envolvem as estruturas sociais do país; elas
estão ali, de alguma maneira, atravessando aquele universo reduzido. Não são filmes-diário,
focados na biografia do diretor, autocentrados em sua personalidade, subjetividade e
expressão (ainda que essas questões também possam neles estar presentes)23.
Em suma, a classe hoje é vista como relevante atravessamento da relação um a um,
modulando o tête-à-tête, numa perspectiva de estudo de caso em que o diretor é parte
constituinte. Eles se colocam pessoalmente, mas buscam uma relação – e mais do que isso,
uma relação que seja representativa de um contexto mais amplo. Há uma atenção maior às
singularidades dos sujeitos, que antes eram representados por categorias, e com isso uma
amenização das determinações sociais (FELDMAN, 2012). Se continuássemos na analogia
entre o método documental e as ciências sociais, diríamos que estão mais próximos de uma
autoetnografia – algo entre a “etnografia discreta” da qual fala Ismail Xavier24 (MENDES,
2009), a respeito do momento em que os cineastas sentiam que não mais detinham um
21
No caso de Doméstica, a coincidência é entre jovem cinegrafista e patrão, já que Mascaro, o diretor, não
produziu as imagens, ainda que seja da mesma classe que os adolescentes.
22
Poderíamos citar, ainda o caso do filme Do outro lado da cozinha (2013), de Jeanne Dosse.
23
Documentários narrados na primeira pessoa do singular, como Passaporte Húngaro (Sandra Kogut, 2001), 33
(Kiko Goifman, 2002) e Diário de uma busca (Flávia Castro, 2010) têm sido recorrentes no cinema brasileiro
dos anos 2000, com um pouco de atraso em relação às tendências internacionais, se lembrarmos da explosão
desse tipo de narrativa nos anos 80 em outras partes do mundo (FELDMAN, 2012), em uma onda de
intensificação do “performático”, na conhecida categorização de Bill Nichols (2007).
24
Em entrevista a Mario Sérgio Conti publicada originalmente no jornal Folha de São Paulo, 03/12/2000,
incluída em “Ressentimento e realismo ameno”: MENDES, Adilson (org.) Ismail Xavier. Rio de Janeiro:
Azougue, 2009.
56
mandato popular para falar “em nome de”, e uma “alterbiografia”, nomenclatura que Ilana
Feldman (2012) utilizou para se referir a filmes como Santiago, em que se passa uma
problematização de si por meio do outro.
São documentários reflexivos, em que o processo de feitura é dado a ver. Em alguma
medida, uma discussão sobre o próprio cinema é pano de fundo. Os diretores problematizam
imagens de arquivo, questionam o tipo de representação imagética que recebem personagens
ou grupos sociais, mostram-se na tela, mantêm sua voz audível nas entrevistas. Narrações
íntimas conduzem Babás e Santiago, deixando clara uma má consciência de classe, o mea
culpa diante do modo como patrões trataram seus empregados. No entanto, a voz, que
conjuga em primeira pessoa, que flexiona no masculino ou no feminino, não é dos diretores,
senão de alguém próximo – Fernando, o irmão de João, e Flávia Castro, a amiga também
cineasta25 de Consuelo. Trata-se, em ambos, de uma “primeira pessoa terceirizada”, como
disse Ilana Feldman (2012) a respeito de Santiago. Vemos uma terceirização importante
também em Doméstica, filme cujo diretor entrega a câmera para que terceiros filmem, delega
a outrem o registro das imagens para retornar apenas na montagem. Em tempos de
terceirização do trabalho, uma mediação também no cinema. Mascaro, diferente de Consuelo
e João (mesmo que esses também busquem outras vozes para suas “primeiras pessoas”), opta
pela não coincidência cineasta-patrão – mas entrega a câmera para jovens que, nalguma
medida, encarnam em cena a sua própria posição de classe.
Ao longo de toda essa série histórica, temos filmes centrados em categorias
profissionais a tal ponto que elas nomeiam as obras: Chapeleiros, Peões, Babás, Domésticas
são todas designações de profissões. Contudo, se antes os filmes visavam o registro de uma
classe de maneira mais substantiva, os mais recentes se erigem em torno da ideia das relações
de classe. Por mais que representantes das classes altas aparecessem também nos
documentários, geralmente em situações apartadas dos operários, aqui eles estão em cena
junto com os trabalhadores. Até porque eles são os diretores. E isso torna o processo de filmar
o inimigo (COMOLLI, 2008) controverso. Antes, tínhamos chefes, donos de fábricas,
empresários representados de maneira vilanizada e odiosa, já que a simpatia dos diretores
estava com a classe oprimida. Agora, “o inimigo sou eu”, que não dei a devida atenção, que
tratei mal, que explorei. É um inimigo ambíguo, que erra e confessa sua culpa, mas que
também busca despertar a identificação e a empatia do espectador, mostrando-se arrependido,
evoluído e consciente, como se, talvez ingenuamente, pensasse ter superado o profundo
25
Diretora de Diário de uma busca (2010), filme em primeira pessoa mencionado acima, no qual a diretora
busca esclarecer as circunstâncias da morte de seu pai durante a ditadura militar.
57
problema da desigualdade nas relações de classe. Por mais que haja diferenças entre esses
filmes separados por décadas, do p & b ao colorido, da película ao digital, mantém-se entre
filmantes e filmados uma clássica relação de sujeito e objeto.
É revelador pensar no estatuto dos diretores e da equipe de cinema nessa constelação
de filmes: com um tema mais ou menos comum, diferentes cinemas em diferentes momentos
produzem relações muito distintas entre sujeitos que filmam e sujeitos filmados. A relação de
exterioridade da equipe se traduzia nos olhares para a câmera vistos em Viramundo, ABC da
greve e Chapeleiros. Há momentos em que o olhar pode ser entendido como hostil, desafiador
ou provocador (“quem é você, o que faz aqui, por que me filma?”), outros como disparador da
má consciência do espectador, o que, por sua vez, deveria levar à mobilização. A respeito do
olhar para a câmera (porém no filme Maioria absoluta, de 1964), Bernardet pontua:
Assim, o filme toca numa tecla particularmente sensível num setor da classe média e
dos intelectuais: a culpabilidade. Eis os homens cujo trabalho você usurpa e que não
têm nada, eles olham você nos olhos, você vai aguentar esse olhar, aí sentado na sua
poltrona? A culpabilidade deverá nos levar a agir (BERNARDET, 2003, p. 42).
Se nesses filmes o olhar partia do figurante não dirigido (ora simpático, ora curioso,
mas no mais das vezes desconfiado), nos mais recentes este olhar é demandado, numa
conexão direta entre personagem e diretor/câmera. Já num modelo de entrevistas individuais,
com poucos momentos de observação dos personagens em ação, Peões, Santiago, Babás e
Doméstica mostram personagens que olham frontalmente para a câmera – ou ao menos para o
diretor logo atrás ou ao lado dela. Afora Peões, nos outros três este olhar pode ser entendido
como apaziguado, encurralado, posto que solicitado pelo poder do patrão, talvez uma
demanda sentida como inescapável. Ainda assim, há personagens que desviam o olhar e
outros que o sustentam, quase com postura de enfrentamento ou resistência.
Se nos primeiros filmes comentados víamos planos gerais, planos conjunto, tomadas
aéreas, agora ficamos nos planos aproximados com poucas pessoas por vez (muitas vezes
apenas uma ou duas). Se antes 140 mil operários, trinta e cinco peões, agora uma dúzia de
babás, sete domésticas, um mordomo. Se antes não distinguíamos faces na multidão nem
sabíamos os nomes dos personagens, agora os vemos em close e nos referimos a Gracinha,
Santiago, João Chapéu, Vanuza, Lucimar, passando um certo tempo com cada um deles. Se
antes a câmera se movia em planos panorâmicos para captar o tamanho da multidão, o
número dos militantes, travellings acompanhando o Trem do Norte ou as filas dos operários,
aqui imagens detidas, fixas, estacionadas, com a exceção de uma fila formada pelas babás
58
dirigidas por Consuelo Lins, em plano comentado em capítulo posterior. (Já o tema da
imigração perdura em Doméstica, com algumas das empregadas relatando histórias de sua
mudança do interior ou do sertão para a capital).
Portanto, se a classe retorna hoje, depois de alguns anos de vácuo nessa série histórica
(não tivemos nenhum filme dos anos 90, talvez por desconhecimento nosso, talvez mesmo
por diminuição da importância concedida às questões de classe nessa década), parece que não
é sob a forma da totalização e do diagnóstico, mas numa atenção detida aos personagens, às
relações entre indivíduos, frequentemente de forma intrincada à intimidade e ao afeto. Esse
retorno, inserido num contexto de “virada subjetiva” (SARLO, 2007), de “particularização do
enfoque” (MESQUITA, 2010), de maior permeabilidade nas fronteiras entre público e
privado, sugere uma passagem à observação em escala reduzida, com profundidade de análise
em microuniversos, atenção ao empírico e valorização do detalhe.
A perspectiva do cinema comparado nos proporciona a tessitura de uma narrativa,
quase uma história ficcional que o cinema documentário conta a partir da montagem desses
filmes numa sequência: nos relata o panorama da migração do trabalhador do campo e a
formação do operariado urbano em Viramundo, faz-nos experimentar a rotina de trabalho
pesado de determinada categoria industrial (os Chapeleiros), nos leva ao auge da organização
de classe do operariado urbano no cinema que documentou as grandes greves (em ABC da
greve), passa por sua decadência e nostalgia em Peões, confirmando o abismo que separa o
cineasta dessas classes, para passar ao exame íntimo da implicação do diretor, que revê seu
papel, reflete sobre sua participação e sua própria postura como empregador diante do outro
de classe.
Nos anos 1960, Jean-Claude Bernardet (2007) chamava a atenção para a contradição
de que o cinema brasileiro buscava uma alteridade, mas muitas vezes elaborava e expressava,
ainda que de maneira recalcada, os dilemas e problemas da classe média, origem da maioria
dos diretores; talvez esse quadro tenha se transformado. Não porque se tenha finalmente
alcançado essa tal alteridade (longe disso), mas pela explicitação do lugar do qual se parte.
59
nem de progresso, mas uma espécie de “pacto secreto” (LÖWY, 2005, p. 140). Michael
Löwy, ao comentar Benjamin, diz que “a relação entre hoje e ontem não é unilateral: em um
processo eminentemente dialético, o presente ilumina o passado, e o passado iluminado torna-
se uma força no presente” (LÖWY, 2005, p. 61). Löwy aborda, também, a composição de
“constelações críticas”, que atrelam fragmentos do passado a um momento presente,
exemplificando com uma conexão entre a Revolução Russa de 1905 e a Comuna de Paris de
1871. Ao montar a série histórica, aproximamos a coleção da ideia de constelação, que lhe
aporta uma forte dimensão de historicidade.
Viramundo, ABC da greve, Chapeleiros, Peões, Santiago, Babás e Doméstica. Se
considerarmos que a coleção envolve um aspecto memorial e arquivístico, da preservação de
algo do passado que já não permanece, é interessante pensar nesse conjunto de filmes como
um inventário de gestos perdidos, de olhares que já se esvaneceram, de formações corporais e
relações com o aparato fílmico que já não se encontram, de ofícios em desaparição.
Esta coleção de filmes põe luz sobre algo que os filmes inscreveram de maneira lateral
(ou colateral), que não estava no centro de suas abordagens, de seu interesse manifesto, mas
que hoje se oferece e que pudemos reconhecer: são gestos fugidios, olhares para a câmera,
figuras (como a da fila) que nos dizem da experiência passada – como se os filmes
inscrevessem a história também à revelia, constituindo para nós um “arquivo” de algo que
restou desse passado. Configura-se, assim, uma outra forma de ver o tempo nos filmes (que
aqui trabalhamos visualmente), como se atenta aos fantasmas e acidentes que as imagens
carregam. A coleção envolve a consciência de uma perda. Como se fosse este o nosso museu
da classe.
60
O trabalho
Viramundo
ABC da greve
61
Chapeleiros
Doméstica
62
Olhares para a câmera
Viramundo
ABC da greve
63
ABC da greve
Chapeleiros
64
Babás
Santiago
65
Em Doméstica, a maioria dos olhares diretamente para a câmera é dos patrões. Os empregados olham, na
maioria das vezes, para outros lugares ou para o antecampo onde está seu entrevistador.
Filas
Viramundo
66
ABC da greve
67
Babás
Babás – Viramundo
68
2.2 O operário e o carro
Dessa série histórica, brota uma bifurcação que conecta uma dupla de filmes inusitada,
para não dizer esdrúxula: ABC da greve (Leon Hirszman, 1979/90) e Em trânsito (Marcelo
Pedroso, 2013). De partida, faz-se necessário ressaltar as diferenças abundantes entre eles26, a
começar pelo fato de um ser um documentário e o outro uma ficção; um curta-metragem,
outro longa. São filmes absolutamente diferentes, cuja aproximação não é óbvia. Não nos
parece haver citações nem influências muito diretas de Hirszman a Pedroso. Retomando
Aumont em Pour un cinéma comparé, há vezes em que “a atividade crítica é que opera a
relação entre as obras” (AUMONT, 1996, p. 9). Este é o caso de uma aproximação mais
arriscada, que será realizada com boa dose de prudência.
Interessa-nos fazer a ponte entre o passado e o contemporâneo, buscando entender
como as relações de classe, as relações entre homem e máquina, a relação com o inimigo se
dão e se davam, nesta e naquela época. Os pivôs dessa comparação são tanto temáticos quanto
imagéticos. Há alguns planos semelhantes em ambos os filmes que foram fundamentais para
que a memória da analista os conectasse – daí participa o elemento intuitivo mencionado por
Ismail Xavier na montagem das séries. Central em ambos os filmes está a relação homem-
máquina particularmente cifrada na figura do carro e, em consequência, da indústria
automobilística. O carro era figura recorrente nos filmes de décadas passadas, nos numerosos
curtas e longas sobre as grandes greves no ABC paulista (Linha de montagem, Braços
cruzados máquinas paradas, Greve!, entre outros), coração da indústria automobilística, dita
Detroit brasileira. Em ABC da greve, víamos o carro e o progresso trazendo efeitos colaterais
para o trabalho, as péssimas condições materiais e salariais dos operários – que culminaram
nos movimentos grevistas organizados pelos sindicatos, centro do filme de Hirszman.
26
Pode não ser lisonjeiro para Em trânsito, um curta-metragem de 2013, ser comparado com ABC da greve, um
longa de peso, obra-prima do cinema nacional e que levou mais de dez anos para ser finalizado, mas obviamente
nossa questão aqui não é fazer juízos de valor.
69
No filme de Pedroso as consequências do projeto desenvolvimentista mais visíveis
são, não exatamente para o trabalho ou para o trabalhador, mas para o trânsito, a mobilidade
urbana e, sobretudo, para o que diz respeito ao consumo. Em trânsito traz cenas em
concessionárias, com famílias comprando automóveis, locação impensável e insondada nos
tempos de ABC. Nos dois, uma imagem recorrente: planos aéreos de um parque industrial
lotado de carrinhos iguais. Hoje, diante dessa visão, não se consegue evitar de pensar na
saturação, nas ruas cheias, no trânsito estanque, isto é, na impossibilidade de escoamento
dessa produção ou no acúmulo de um estado caótico de mobilidade urbana que ela faz
aumentar, dia após dia. Quase não se pensa mais nos que produziram os veículos – a figura do
trabalhador.
Embora focalizem a produção fabril dos carros, os protagonistas de ambos são aqueles
que não usufruem desse bem material, tão simbólico, tão carregado de status. Em ABC da
Greve, uma coletividade, uma massa de operários unidos em estado de insurgência,
protestando juntos por melhores condições de trabalho. Em Em trânsito, um indivíduo
solitário, homem ordinário, andarilho. É sintomática do caminhar dos tempos essa passagem
do coletivo ao um, da classe ao sujeito. Os planos de ABC são preenchidos por multidões, e
mesmo nos enquadramentos fechados, múltiplas faces. Os de Em trânsito dão destaque ao
rosto só de Elias, sem pares.
Sintomas do caminhar do tempo também são vistos em Dias de greve (Adirley
Queirós, 2009), que narra a história de um grupo reduzido de metalúrgicos de uma pequena
fábrica na Ceilândia-DF, em paralisação do trabalho. Os operários aproveitam os últimos dias
de greve desfrutando de um ócio melancólico, como um jogo de futebol em um árido campo
de terra ou um passeio em um carro velho ao som de uma música romântica. Paira uma
consciência não dita de que inevitavelmente serão derrotados e que retornarão em breve à
condição de explorados.
Os operários se mobilizam em prol de uma pauta coletiva, há uma cumplicidade entre
os amigos, mas vemos uma mobilização extremamente diferente daquela de ABC e dos filmes
das grandes greves, tanto por suas proporções (no filme de Adirley são cerca de seis
trabalhadores) como por seus valores e motivações. A manifestação se distancia do ideal
comunista, de seu vocabulário, dos grandes discursos; eles parecem ter uma relação crítica e
distante com as lideranças e os movimentos institucionalizados. Zé Tonho, líder do
movimento, representante do sindicato, é construído como um personagem mal quisto,
desprezados pelos companheiros – e evangélico. O filme, de alguma maneira, associa o
70
marxismo a uma religião, a um dogma ultrapassado. “Ele fica lendo essas bíblias aí, esse tal
de Marx...”, diz um dos personagens a seu respeito.
Dias de greve parece também um filme deslocado, fora de época, tratando de uma
questão remanescente. A despedida dos operários de seus dias de greve é, como em Peões,
também uma despedida da condição operária. Se notamos muitas diferenças entre os filmes
dos anos 1970 e 80 e este, por outro lado permanece a representação maligna e um pouco
caricata do patrão (que se aproxima de um vilão de telenovela) e a ausência das mulheres,
poucas e coadjuvantes (as parceiras de dança numa cena de forró e a esposa de um
personagem que pergunta, de braços cruzados, como foi a reunião e se eles voltarão ao
trabalho).
De volta após esse pequeno desvio pelo curta de Adirley Queirós e retomando as
características marxistas do cinema prévio: ainda que ABC já esteja distante do dito modelo
sociológico, há no filme um certo método marxista de fundo guiando a realização, as
reflexões. Temos uma montagem dialética opondo operários e patrões ou tecendo analogias
entre as figuras de Lula e Jesus Cristo. Em trânsito já é marcado por um modelo de
investigação (embora estejamos no campo da ficção, claro) que passa pelo personagem único
e pela observação da experiência. Trata-se de um flâneur, de um operário desgarrado, de um
pedestre que experimenta o mundo a pé – o que faz sentido se pensarmos na crítica do filme
aos excessos da indústria automobilística. Talvez, nesse contexto, o andar a pé constitua um
ato de resistência. Mas ele deseja um carro, ele fantasia com o ar condicionado, ele deseja
pegar a estrada com o veículo – o que revela um pouco das contradições dessa situação.
Elias é uma testemunha, sobretudo ocular (mas também tátil). Logo nas primeiras
sequências do filme, uma ligação com gravação automática do então governador de
Pernambuco, Eduardo Campos27, o desperta da cama: “Meu telefonema é para conversar com
você sobre o futuro do Recife. Sei que você é testemunha do crescimento de Pernambuco”
(grifo nosso). Elias passeia pelas ruas, mira o ambiente, recebe estímulos, com expressão
facial ora pensativa, ora perplexa: é uma testemunha e um receptáculo do seu entorno.
Se a série histórica, que vinha se constituindo com filmes do contexto fabril,
desembocou no trabalho doméstico, como se houvesse um declive do primeiro e uma
ascensão do segundo, aqui temos uma relação fabril novamente, exceção no contexto
contemporâneo pós-industrial. No entanto, ela ressurge de maneira um tanto distinta, pautada
por outras tônicas. Em oposição às multidões de ABC da Greve, o filme de Pedroso é
27
O filme foi feito e lançado antes do falecimento de Eduardo Campos em um acidente de avião e antes mesmo
de que se tornasse candidato à presidência da república.
71
completamente esvaziado – de presença humana, de objetos cênicos, de voz. Em oposição aos
longos discursos sindicalistas, um personagem mudo (curioso observar que não há diálogos
no curta, os que falam são apenas os políticos, mas ainda assim em gravações, nunca ao vivo).
Em oposição à fala, as sensações.
Em ABC, as imagens internas das fábricas têm algo de pesadelo. As imagens de Em
trânsito são limpas, claras, assépticas, com máquinas automatizadas, ausência de humanos,
um quê futurista. Essas imagens do interior da fábrica, aliás, são possivelmente apropriadas de
vídeos publicitários – Elias é lá colocado por computação gráfica, um irônico efeito de
chroma key ao fundo.
À esquerda: Imagens do interior das fábricas automobilísticas. ABC da greve (acima) e Em trânsito
À direita: Pátios industriais em ABC da Greve (acima) e Em trânsito
28
Muitas das características e ideias de Em trânsito são retomadas no filme posterior de Marcelo Pedroso, o
longa-metragem Brasil S/A (2014).
72
controle sobre a máquina, na fuga de um lugar de sujeição, da opressão tão vista em ABC da
greve. Pedestre/operário agora orquestra carros.
Em ambos, uma tentativa de relação com o inimigo, uma atualização da luta de classes
(os dois filmes claramente simpatizantes pela perspectiva da ponta oprimida) – dirigentes,
governantes, políticos, patrões. ABC tem diversos momentos de entrevistas com donos de
fábricas, mas nos instiga a imagem de Murilo Macedo, apelidado “o ministro do capital”,
ministro do trabalho à época das greves, um dos vilões do filme. Ele tem sua fala congelada
na TV, aparece como um boneco animado pela montagem, de maneira artificial.
Em trânsito nos apresenta Eduardo Campos e Dilma Roussef. Deles, ouvimos só as
vozes gravadas (seja a de Campos no telefonema propagandístico, essa praga da publicidade
eleitoral, seja a reprodução do discurso de Dilma no Salão do Automóvel) ou o display em
papelão, réplica da figura de Campos em tamanho real29. Jamais temos a presença do inimigo
em carne e osso. Só traços, representações, ecos. A interação é sempre mediada. O boneco e a
gravação dizem da ausência, da inacessibilidade desse inimigo, da indisponibilidade para o
povo, da falta de diálogo direto, mas também da blindagem, da construção dessas figuras pela
propaganda – quase que da substituição progressiva do homem político por esses ícones
midiáticos –, acentuada em tempos contemporâneos.
29
Posteriormente, uma brincadeira surgiu nas redes sociais com a figura do político Aécio Neves também em
papelão: https://www.facebook.com/AecioPapelao.
73
Os inimigos de expressão sinistra e maquiavélica. Murilo Macedo em imagem congelada na TV em
ABC da Greve e Eduardo Campos em display tamanho real em Em trânsito.
O inimigo, em Em trânsito mas também nos filmes terroristas30 (Vista Mar, Câmara
escura), é um fantasma, um fantoche, uma sombra, um boneco de vodu, com o qual se encena
uma interação fantasiosa. A imagem do personagem degolando um governante não deixa de
possuir uma força, uma ira, ao mesmo tempo um gesto antigovernista ou até anarquista: cortar
a cabeça de um líder, cortar o cabeça.
Eduardo Campos, naquele totem, sorridente, bem penteado, em terno alinhado, é
filmado de maneira a se revelar, aos poucos, um caráter sinistro. O sorriso extra-branco se
torna maligno, maquiavélico, assim como a fisionomia diabólica de Murilo Macedo em ABC
(um fantoche na TV). Mas em ABC há outros encontros e confrontos com as figuras da
inimizade, face a face, em entrevistas. As relações de classe ali se colocam, sobretudo, entre
patrões e empregados da indústria. Em Em trânsito, a oposição não é tão direta. Há uma
questão de classe entre Elias e as pessoas que compram carros na concessionária. Entre Elias
e os governantes. Mas entre eles o abismo é tão grande que se torna até difícil falar em relação
de classe – e talvez seja isso, em parte, o que o filme dê a ver.
Por fim, vale ressaltar a trilha sonora dos filmes. ABC conjuga imagens de repressão
policial aos grevistas com um samba de Paulinho da Viola (“Pode guardar as panelas”). Ainda
que a letra da canção guarde relações com os acontecimentos (a falta de dinheiro, ao menos),
o samba com sua melodia alegre, festiva, provoca um conflito com as imagens. Em Em
trânsito, temos um reggae também de teor festivo, cujo refrão fala de “fun on the beach”
durante a destruição do barraco do personagem. Trata-se, em ambos os casos, de um uso
contrapontístico do som, do qual falam Eisenstein, Pudovkin e Alexandrov no manifesto
Sobre o futuro do cinema sonoro (1929), ecos de um trabalho de fundo marxista, dialético,
possível gesto irônico dos cineastas, muitas vezes afinados com uma posição de esquerda.
30
Ideia trabalhada no capítulo 5 desta tese.
74
Nesses cerca de 50 anos de história, mudanças significativas se fizeram notar.
Assistimos à transformação de uma sociedade industrial para uma que caminha para a
produção imaterial e abstrata, da linha de montagem para os serviços, de um capitalismo
clássico para um capitalismo de consumo. O curioso é que o cinema brasileiro, ao invés de
sair da fábrica e se deslocar para as grandes corporações ou para locais em que pudesse
investigar as formas de opressão no capitalismo contemporâneo, acabou se voltando para o
que temos de mais arraigado, na verdade promovendo uma memória de processos que talvez
caminhem para a extinção. Trata-se de um cinema que documenta aquilo que temos de mais
perene, que prolonga a escravidão e a servidão colonial, à revelia de tantas transformações.
Quem sabe ainda surjam obras que se despeçam do ofício da empregada doméstica, como foi
o caso de Peões com os operários. Se muda a forma do trabalho se organizar, mudam as
relações sociais, como diria Marx. Mas para nós o caminho é de mão dupla: se mudam as
relações sociais, muda também o trabalho.
75
[Capítulo 3]
76
longa de João Moreira Salles, recebe o nome do ex-mordomo da família do diretor. Apesar de
muitas diferenças, são ambos filmes ensaísticos, de forte inflexão subjetiva sobre empregados
domésticos vistos pelo olhar dos patrões31. Busca-se investigar em que medida relações de
classe extra-fílmicas informam e modulam tais obras documentais.
Muitos dos filmes que colecionamos abordam relações entre patrões e empregados
domésticos, o que, como constatado em capítulo anterior, parece ter se constituído como
principal reduto das relações de classe no cinema brasileiro hoje. Se os documentários atuais
tratam em menor proporção de operários de chão de fábrica, sindicalistas ou grevistas em
relação aos burgueses capitalistas, ou de imigrantes nordestinos, sertanejos miseráveis e
analfabetos em relação a fazendeiros ou empregadores da construção civil em cidades grandes
(como em Viramundo, Maioria absoluta, ABC da greve, Greve!, Linha de montagem, Braços
cruzados, máquinas paradas, entre outros), as profissões domésticas têm sido especialmente
presentes. Babás, Santiago, Doméstica, mas também Vigias (os ofícios nomeiam quase todos
os filmes, com a exceção do de João Moreira Salles, que faz referência ao nome próprio do
ex-mordomo) abordam funcionários que trabalham dentro dos apartamentos, casas ou prédios
de patrões de classes médias e altas, configurando relações que embaçam as fronteiras entre
espaço público e privado, vida profissional e pessoal, formalidade e intimidade. Se, como
aponta Carla Barros, “a intimidade age, de certo modo, ‘diluindo’ a aridez das relações de
poder” (BARROS, 2007, p. 123), de outro é capaz de embaralhar expectativas, deixando os
sujeitos em lugares instáveis, confusos a respeito de direitos e deveres – “ela é quase da
família”, diz a velha frase, que não é apenas um mascaramento, mas se confunde com a
própria construção da ambiguidade e com a perniciosidade dessas relações, que se fundam
numa estranha mútua dependência, recheadas, por vezes, de desentendimentos e acusações.
Ao mesmo tempo em que dissolve a sobriedade e amacia ordens, a proximidade afetiva
mascara hierarquias e disfarça abusos de autoridade. Em ficções como Trabalhar cansa, O
som ao redor e Que horas ela volta?, relações entre patrões e empregados domésticos
também são problematizadas, em relações de alteridade que figuram um intenso sentimento
de desconforto, medo ou paranoia – a ameaça do outro de classe dentro de casa.
31
Doméstica (Gabriel Mascaro, 2012) será convidado a interagir com esta coleção em diversos momentos.
Guarda algumas diferenças com Santiago e Babás (não traz uma coincidência entre patrão e diretor, não há uma
postura confessional do cineasta, não tem narração em primeira pessoa nem tom ensaístico), mas compartilha
muitas questões com essa dupla.
77
Babás e Santiago partem de imagens de arquivo, tanto próprias como alheias (sejam
fotografias de crianças e suas amas de leite, filmagens caseiras ou o material bruto de um
documentário filmado há treze anos) para tecer um ensaio, uma investigação errante, povoada
de incertezas e derivas (BRASIL, 2010). Nos dois filmes, os cineastas espreitam, investigam e
analisam, por meio das vivências pessoais, relações de poder que os extrapolam. Na verdade,
não se trata somente de espreitar o passado, mas de narrativizar um gesto de responsabilidade
pelo outro, algo do âmbito da ética, como se eles sentissem a necessidade de reconhecer a
existência dos empregados como relevante, merecedora de um lugar para além de uma
afetividade mínima ou de uma gratidão contida.
Observamos, assim, no trato de histórias íntimas, a possibilidade de mobilização dos
contrastes, distâncias e proximidades entre, de um lado, elites e camadas médias e, de outro,
as classes baixas. Os filmes, que assumem uma visão em “plongée” da pirâmide social
brasileira, trazem a marca da má consciência de classe. Nesse sentido, talvez sejam obras
mobilizadas por um desejo de indenização de uma dívida histórica. Não podemos deixar de
notar que eles figuram como certa novidade no cinema brasileiro não exatamente por se
calcarem nas perspectivas da elite, mas por sua explicitação – a desigualdade é confessa e a
dívida, dramatizada.
Tanto Consuelo Lins quanto João Salles buscam compensar uma invisibilidade prévia
produzindo retratos de seus entrevistados, dedicando-lhes uma escuta, ao mesmo tempo em
que revisitam seus próprios enganos e limites. Na narração, Salles expressa um mea culpa ao
dizer que, no momento da feitura das imagens, tratou Santiago de maneira autoritária, não lhe
deu atenção quando este quis compartilhar um segredo. Sobre uma antiga babá de seu filho,
Lins discorre: “Eu não podia imaginar um trabalho que me obrigasse a ficar seis dias longe
do meu filho. Preferi não pensar na situação dela nessa época”.
Vemos que, no trabalho com imagens de arquivo, a retomada evoca o momento da
tomada (LINDEPERG; COMOLLI, 2010), tornando nítida uma distância entre os dois
tempos que aqui se pauta por uma espécie de evolução (EDUARDO, 2007). Antes não
escutei, agora ouço. Antes neguei, agora vejo. Ainda assim, certas tentativas de reparo
carregam uma ambiguidade. Questionamos: até que ponto as posições de patrão/empregado se
aproximam ou se distanciam das de documentarista/documentado? Em que medida a relação
de trabalho e a pertença a classes opostas se imprimem nos filmes? Ainda que os empregados
sejam os protagonistas e até mesmo batizem as obras, qual é sua verdadeira possibilidade de
expressão?
78
Nesse sentido, interessa-nos investigar, em Babás e Santiago, as relações entre sujeitos
filmantes e filmados sobretudo por meio da observação da mise-en-scène, o momento crucial
de interação entre as partes mediada pela câmera, por meio da montagem, visto que esta tem
um papel decisivo nos filmes, que se valem de imagens de outras épocas, articulando passado
(seja o pessoal ou o nacional) e presente e ainda adicionando a camada do comentário em voz
off – recordemos que Didi-Huberman (2003) nos diz que uma imagem de arquivo é
desprovida de sentido enquanto não for montada, isto é, enquanto não estiver em relação com
outros elementos. Buscamos considerar, ainda, as singularidades da forma ensaística/reflexiva
no cinema documental.
Babás e Santiago, na condição de documentários reflexivos, que pensam sua própria
forma e expõem traços de sua feitura, acabam por convocar para a análise elementos do fora
de quadro, daquilo que participa do processo de produção do filme, mas que geralmente não é
visível e nem se faz presente na cena. Jacques Aumont assim define o fora de quadro: “esse
espaço da produção do filme, onde se exibe e funciona toda a aparelhagem técnica, todo o
trabalho de direção e, metaforicamente, todo o trabalho de escrita” (AUMONT, 1995, p. 29,
grifo do autor). Esse conceito é diferenciado do de fora de campo, que embora não seja visto,
prolonga o campo, estando integrado ao imaginário do filme, ainda imerso em sua ilusão. O
fora de quadro, por sua parte, aponta para uma dimensão de artefato, do fazer
cinematográfico. Geralmente não é exposto ao espectador; nos casos analisados, entretanto,
algumas de suas marcas se imprimem nos filmes. E não pensamos o fora de quadro apenas,
em concordância com Aumont, no sentido mais prático dos bastidores, como tudo aquilo que
se coloca no set e acaba por constranger a filmagem, mas também, de modo ampliado, como
os atravessamentos, na imagem, de macrodimensões como as relações de poder extra-
fílmicas, o modo capitalista de produção, as relações materiais que guiam todo o processo.
É hora de uma aproximação mais detida a Babás e Santiago, um por vez, para que
suas peculiaridades não nos escapem. Logo mais, entrelaçaremos os comentários sobre eles.
3.2 Babás
79
transita entre dados de macro e microdimensões, investigando tanto arquivos nacionais como
sua própria vida e a de seus próximos. Esse ponteado entre o individual e o social é
característica do ensaio fílmico que, como situa Ilana Feldman, atua “mobilizando as
passagens entre eu e o mundo, entre o discurso confessional e a intimidade desprovida de
discurso, entre a subjetividade e sua historicidade” (FELDMAN, 2009, p. 1). Nesse caso, a
cineasta passa de suas experiências pessoais – tanto como criança cuidada por babás no
passado como atual patroa que tem o filho assistido por elas – a entrevistas com babás de
amigos, observação das profissionais em atividade, análise de anúncios de jornais, fotos e
filmes de arquivo espalhados ao longo do século XX. Observações e entrevistas com uma
variedade de mulheres no presente são vinculadas ao ofício da ama de leite em tempos
coloniais, fazendo emergir dessa conexão a perenidade das estruturas sociais no Brasil, com
sua imensa desigualdade e os abusos no trato de um segmento social sobre outro.
Uma voz, em tom doce, reflexivo e confessional, organiza e costura esse material
extremamente heterogêneo. É interessante notar que, tanto em Babás como em Santiago, a
narração fala em primeira pessoa, mas não é do próprio diretor: Babás é narrado por Flávia
Castro, cineasta32 amiga da diretora, ao passo que a voz emprestada ao filme de João Salles é
de Fernando, seu irmão. Trata-se de uma “primeira pessoa terceirizada”, conforme
apontamento de Ilana Feldman (2013) a respeito de Santiago, mas que vale também para
Babás.
Ainda que variado, todo o material utilizado no filme caminha no sentido de atestar a
invisibilidade das babás na produção de imagens familiares. E o documentário parece ter sua
existência motivada pelo desejo de compensar essa falha histórica, desejo esse que parece
impulsionado por um sentimento de culpa e pela tentativa de ressarcimento de um prejuízo
infringido.
Consuelo Lins lê anúncios, descreve relações de maneira interessante, interpreta
imagens com perspicácia. Com a força de todo o seu método, confirma uma injustiça; nesse
sentido, envolve-se na tentativa de minimizá-la. Em sua reflexão, no entanto, pouco notamos
uma busca pelos motivos da dita invisibilidade. Sabemos apenas tratar-se de um fenômeno de
raízes antigas, históricas, que se repete até a contemporaneidade, embora com atualizações e
transformações. Mas por que as babás são tratadas com pouco apreço e recebem pouco
destaque nas recordações familiares? Seria uma questão social? Racial? De gênero?
32
Diretora de Diário de uma busca (2010).
80
Afetiva/emocional (talvez embebida em ciúme, competição, medo da substituição por parte
das mães, arrogância, egoísmo)?
Diante dessa complexa relação, Consuelo Lins mais lamenta do que interroga em
profundidade – reveladas as anomalias de um status quo, agora podemos fazer algumas
compensações e proporcionar homenagens. Parte de uma preocupação em reposicionar as
babás em lugares mais justos, mas há questões que permanecem encobertas, talvez por serem
delicadas e dolorosas demais. Há momentos, inclusive, em que a diretora expõe, de maneira
franca, suas limitações, suas recusas, como no relato sobre Denise, que ficava seis dias sem
ver a filha para cuidar do filho da diretora.
Constatado um desnível entre o tratamento que as babás deveriam receber e aquele que
de fato têm recebido, Consuelo Lins parece mobilizada em produzir, ela mesma, os retratos
(em movimento) que essas mulheres possivelmente nunca tiveram. Em determinada
sequência, a diretora filma cinco babás que trabalharam com ela ao longo dos anos. Elas são
colocadas lado a lado, viradas de frente para a câmera, em enquadramento que as toma de
corpo inteiro, enquanto narra-se em off: “Vera Lúcia, Denise, Vera, Creuza, Andrea. Não
conseguiria dizer aqui o quanto essas moças me ajudaram em muitos momentos da minha
vida”. Após essa frase, há um corte. As babás, que estavam em roupas próprias, coloridas e
diferentes entre si, agora vestem branco, ocupando ainda a mesma disposição no espaço. A
voz continua: “Com meu filho e meus sobrinhos, com a casa, com a comida, com as compras,
com as idas e vindas das crianças”. Essa passagem significativa de certa forma mimetiza o
processo de transformação de moças, que têm nomes próprios, subjetividades,
individualidades e preferências pessoais, em babás uniformizadas (não apenas no vestuário),
que têm funções e responsabilidades quando ingressam nas casas dos patrões.
Por mais que Consuelo Lins tenha tentado dar atenção e gratidão às moças que foram
excluídas das imagens da família em anos anteriores, buscando assim restabelecer um
equilíbrio nas desiguais relações de poder, seus retratos no presente filme talvez prolonguem
uma mise-en-scène pautada pela relação de obediência, a designação de um corpo a um
determinado espaço, um pedido de imobilidade, de uma vestimenta, de um olhar. A posição
de patroa aqui parece se confundir com a de diretora. Em dado momento, a narração profere:
“Não me senti à vontade para entrevistar quem ainda trabalha comigo. Achei que essas
conversas poderiam ser comprometidas pela situação patroa-empregada. Mas conversei com
as babás dos amigos e conhecidos”. É certo que as entrevistas com os próprios contratados
poderiam ser comprometidas pelos papéis sociais, mas a conversa com as babás de amigos
não está isenta de atravessamentos semelhantes. A diretora não é patroa apenas de sua babá,
81
mas porta uma espécie de condição social de patroa, carregando consigo as marcas de uma
classe social em vantagem sobre outra.
Esse processo de “branqueamento” das roupas, de homogeneização e “asseptização”
das funcionárias muitas vezes é acompanhado de um apagamento dos traços de personalidade,
das diferenças, da esfera das relações pessoais exteriores ao ambiente de trabalho, sobretudo
para as que dormem no serviço. É como se essas mulheres existissem apenas em função do
emprego, tendo usurpadas algumas esferas de sua vida, como a possibilidade de uma relação
amorosa ou o desenvolvimento de uma família própria. Nos anúncios, são procuradas babás
“sem compromisso”; algumas relatam os protestos das patroas quando se inteiram dos seus
planos de casamento.
As escolhas, limites e dificuldades que determinados pontos encontram em emergir
são, a bem da verdade, sintomáticos de um filme inserido na cultura brasileira e que, de
mergulhado que está nesse universo, por mais que procure se aproximar da alteridade, nem
sempre consegue se descolar inteiramente de seu ponto de vista de classe. Se, de um lado o
envolvimento direto no assunto do documentário traz uma riqueza de reflexões, uma autêntica
visão de dentro, por outro, pode também atuar como dificultador na problematização de certas
questões. Embora seja corajoso o fato de que a culpa e a má consciência se tornem
manifestas, elas, de algum modo, acabam por comprometer um enfrentamento de causas e de
incômodos. Sem uma reflexão mais interrogativa, mais propensa a deslocar sujeitos e saberes
de seus lugares, alguns traços culturais, de tão arraigados, acabam se repetindo talvez de
maneira inconsciente, mantendo hierarquias e distâncias quando o propósito era justamente
rompê-las.
3.3 Santiago
Em 1992, João Moreira Salles filmou Santiago, o mordomo que trabalhou muitos anos
na mansão de sua família no Rio de Janeiro. Excêntrico, com uma memória extraordinária e
um gosto pela aristocracia, Santiago era um senhor argentino, aposentado, que tinha cerca de
80 anos de idade. À época, Salles ficou insatisfeito com a montagem e abandonou o projeto
sem finalizá-lo. Treze anos depois, revisitou o material e repensou todo o processo,
debruçando-se especialmente sobre a maneira pela qual tratou o mordomo e sobre a confusão
entre os papeis de patrão/documentarista e personagem/empregado. Lançou, em 2007,
Santiago – uma reflexão sobre o material bruto.
82
Santiago é, portanto, um filme em dois tempos. A montagem parte de uma visão
perspectivada do presente para perscrutar o passado. As imagens de treze anos atrás são
questionadas, examinadas, analisadas em si e em seus bastidores, já que tempos mortos,
silêncios, instruções, equívocos e repetições do primeiro são dados a conhecer nesse segundo
filme. Em determinado momento, o narrador discorre:
Num dos seus filmes, o cineasta Werner Herzog diz que muitas vezes a beleza de um plano
está naquilo que é resto, no que acontece fortuitamente antes ou depois da ação. São as
esperas, o tempo morto, os momentos em que quase nada acontece. Desses restos, talvez o
mais revelador seja aquilo que se diz a um personagem antes de toda ação e que seria para
sempre o segredo do filme.
83
sua visão, foi preciso que o filme fosse também sobre si mesmo (João) e sobre o próprio
cinema para que se garantisse o interesse e se justificasse um documentário. A obra, afinal,
recebeu o título de Santiago – uma reflexão sobre o material bruto – não uma reflexão sobre
a pessoa.
Logo no princípio, o narrador diz: “Santiago morreu poucos anos depois dessa
filmagem. Dele restaram 30 mil páginas e 9 horas de material filmado, além de minha
memória e da memória de meus irmãos”. Esta é uma narração feita no presente, tempo que é
apresentado como se toda a negligência e o menosprezo que pesaram sobre Santiago tivessem
sido superados. Contudo, a formulação sugere a existência de Santiago em função da família
Moreira Salles, como se sua vida pudesse ser apreendida quantitativamente, em páginas, horas
e nas memórias dos contratantes. Santiago não teria restado também na memória de outras
pessoas? Não teria deixado outras marcas que o diretor nem cogitou procurar?
Como apontado na citação a Herzog, o filme encontra sua beleza na investigação
daquilo que é considerado resto, fortuito, não intencional. As bordas do filme de 1992, os
fragmentos que seriam dispensados na montagem, transmutam-se no mote do filme de 2007.
Acontece uma espécie de inversão em que a atenção de João Salles se volta agora para os
bastidores, para o fora de quadro, deixando o próprio personagem e suas histórias, antes
centrais, quase que relegados à margem; o centro vira margem, a margem vai para o centro.
Não deixa de ser uma contradição na qual, para atribuir a devida importância a Santiago, seja
preciso tirar um pouco da importância de Santiago. Essa acaba sendo a contrapartida para que
se possa desvelar um engano, expor uma injustiça, fazer uma retratação.
Um dos restos da imagem, que não é tematizado diretamente por João Salles, mas que
se mantém nos dois filmes, é a melancolia de Santiago. Por duas vezes o ex-mordomo diz, ao
comentar momentos de grande satisfação pessoal, que não poderia afirmar que estava feliz,
“pero muy contento”. Suas expressões faciais, sua solidão, o segredo que guardava, tudo isso
nos leva a pensar em sua infelicidade, que não foi investigada pelo cineasta na filmagem (mas
parcialmente na montagem, quando ele se detém sobre os poemas, por exemplo).
Em uma cena, relata que foi chamado a um brinde pelo seu aniversário, em meio a
uma festa dos patrões: “isso foi para mim o prêmio mais grande. Festejei meu aniversário
com champanhe francês”, sendo que estava ali trabalhando durante suas férias, convocado
pela patroa. Santiago demonstra um enorme orgulho ao ser cumprimentado por pessoas
importantes, frequentadores da mansão dos Moreira Salles. Esses momentos nos remetem à
alegria e à realização de Dilma, em Doméstica, ao receber um convite para se juntar aos
patrões numa refeição. Por mais que os personagens expressem contentamento, fica claro ali o
84
caráter de exceção desses “pequenos reconhecimentos”, o que revela o tamanho da
desigualdade. Ver alguém radiante por poder sentar-se à mesa de jantar ou ter como uma das
melhores lembranças um brinde de aniversário na festa alheia confere conotações
melancólicas aos relatos.
Santiago tem certo fascínio pela nobreza. Aprecia a cultura erudita, as belas artes, a
cerimônia, o luxo e a pompa. Escreve páginas infindáveis narrando a história da aristocracia
universal, focando-se na biografia de reis, príncipes, marqueses, condes. Mas mesmo em suas
fantasias e delírios de grandeza, ainda se vê como empregado – de gente rica, mas empregado.
Tem todo um interesse pelos serviçais de outrora, aqueles que serviram a grandes figuras e
personalidades. Foi criado pela avó, que havia sido “dama de companhia de uma marquesa
piemontesa”, revelando uma linhagem que o precedeu, explicitando as permanências
históricas da divisão entre senhores e criados.
Próximo ao fim, João apresenta uma reflexão crucial que provoca o espectador a reler
o filme sob outra chave. Diz o narrador, em primeira pessoa:
Essa é a última filmagem que fiz com Santiago. Ela me permite fazer uma observação final.
Não existem planos fechados nesse filme, nenhum close de rosto. Ele está sempre distante.
Penso que a distância não aconteceu por acaso. Ao longo da edição, entendi o que agora
parece evidente. A maneira como conduzi as entrevistas me afastou dele. Desde o início,
havia uma ambiguidade insuperável entre nós que explica o desconforto de Santiago. É que
ele não era apenas meu personagem; eu não era apenas um documentarista. Durante os
cinco dias de filmagem, eu nunca deixei de ser o filho do dono da casa e ele nunca deixou de
ser o nosso mordomo.
Essa reflexão é adiada pelo filme, atrasada para os últimos momentos como que para
coroá-lo. Há, nela, um teor de insight, de revelação final – a descoberta de algo que tem o
poder da explicação retroativa. Salles condensa um pensamento sobre as relações de poder
extra-fílmicas e a maneira como atravessam a linguagem cinematográfica, modulando
enquadramentos, por exemplo. Mais do que isso não é esmiuçado, mas podemos perceber que
as composições que envolvem Santiago de fato o colocam à distância, sempre com diversos
objetos como obstáculos entre ele e a câmera. Isso somado ao fato de que o filme é em preto e
branco, gerando assim uma uniformização maior nas imagens, tem-se a impressão de que ele
está como que camuflado dentre os demais objetos, quase como se se misturasse ao cenário e
fosse mais um dos apetrechos da cozinha. Instigante é a própria escolha da locação da cozinha
como espaço principal do filme. Se fosse na casa dos patrões isso faria mais sentido, mas
dentro de sua própria casa? Em breves momentos, o filme o registra em sua sala, mas aí
85
também à distância, com elementos interpostos em primeiro plano e o personagem afastado.
Distâncias sociais, distâncias do cinema.
3.4 Os antepassados
A rede que conecta Babás a Santiago vem de longe. Quiçá tenha começado com os
operários filmados pelos patrões Lumière, no que é considerado o primeiro filme projetado na
história do cinema. A saída dos operários da fábrica funciona, aqui, como uma referência
quase arquetípica, presente nos fundos do nosso imaginário, como essa imagem primordial
que vimos muitas vezes. Recorremos a ela como se numa visita ao inconsciente imagético
pudéssemos descobrir algumas pistas; apesar de ser um filme de menos de um minuto, ele é
dotado de certa potência de reverberação no futuro. Ainda que muito breve, é uma peça
possível de ser destrinchada, decomposta e esmiuçada. Imaginamos que os três fazem parte de
uma constelação de filmes, que atravessam épocas e países, em que patrões filmam
empregados, apresentando imagens cindidas por relações de poder.
A saída dos operários da fábrica foi filmado em 1895, num plano sequência de 50
segundos, que correspondia à duração máxima da película: 17 metros. Foram feitas três
versões desse filme, que podem ser vistas em Os primeiros filmes dos irmãos Lumière (1996).
Na que foi de fato a primeira, embora descoberta apenas em 1985, vemos os operários (em
sua maioria, mulheres), vestindo roupas escuras e invernais, seguidos por uma charrete
puxada por um cavalo, onde supostamente estão os chefes; os portões não chegam a se fechar.
Na segunda, os operários trajam roupas mais leves, o que indica um outro tempo,
possivelmente uma outra estação. O plano termina com uma charrete puxada por dois cavalos
e o portão tampouco se fecha. Na terceira, que foi a projetada na sessão no Grand Café em
Paris em 18 de dezembro de 1895, e que ficou conhecida até hoje, os operários saem com
roupas leves, não há cavalos e o plano termina com o portão sendo fechado. Por conta dessa
repetição de planos, da mudança inserida com o fechamento do portão, da coreografia dos
personagens que saem harmoniosamente para a direita e para a esquerda, e também pelos
poucos olhares para a câmera, entendemos que se trata de uma ação ensaiada, até certo ponto
dirigida, que não foi totalmente espontânea. Houve a tentativa de que a ação fosse completa
(tivesse início, meio e fim, arrematada pelo fechamento dos portões) dentro dos limites da
duração desse plano, isto é, provavelmente os operários foram apressados ou instruídos a
saírem rapidamente. A concentração de fatores referentes ao que entendemos por fora de
86
quadro é emblematizada pelas operárias da fábrica Lumière que precisam correr para “caber”
em um só rolo de película.
O primeiro curta da história é analisado, junto com vários outros filmes, em uma obra
de Harun Farocki, de 1995, intitulada Operários saindo da fábrica33. Ali, Farocki examina
um conjunto de imagens de arquivo de diversas origens – de longas ficcionais a peças
institucionais – que trazem imagens de trabalhadores deixando a indústria. Na narração, sua
voz compara, comenta e perscruta esse motivo visual tão repetido na iconografia. Sobre as
imagens do filme dos Lumière, Farocki comenta: “Desta primeira projeção, fica na memória
a pressa dos trabalhadores à saída, como se algo os puxasse. Ninguém fica no recinto da
fábrica”. Logo avança para três outros contextos de imagens, dizendo:
A velocidade pode ser entendida em dois sentidos: seja a infligida pelo patrão em
busca de uma maior produtividade em menos tempo, seja a que vem do próprio operário,
ansioso pela liberdade e pela compensação do tempo perdido dedicado à geração de uma
riqueza que não será sua. Terminadas as longas horas de trabalho, é preciso correr para
aproveitar o curto tempo próprio.
Um século depois dos Lumière e a pressa é também um ponto recorrente na filmagem
do mordomo Santiago. João Salles e sua equipe, nos idos de 1992, constantemente
apressavam o personagem, faziam-no contar suas histórias e memórias com velocidade,
quando não era interrompido sem cerimônia alguma. Em uma cena, Santiago precisa recitar
uma oração em latim em disparada, por força do tempo corrido da equipe e da economia da
filmagem, posto que rodavam em película, material caro. Em outra, recebe a seguinte
instrução de João Salles: “Fala aquela história dos quadros, que você fechava os olhos e o
Monet virava Piero della Francesca... mas conta isso rápido pra gente”. Mais adiante,
quando, em meio ao seu discurso, Santiago faz uma menção a João “Joãozinho, maravilhoso,
João Moreira Salles”, o diretor o interrompe e diz, retificando: “Fala de novo sem citar meu
nome, vai! Vai lá. Conta a história logo que a gente tá com um pouco de pressa. Não não,
pode ir, vai!”. Santiago conta com tanta velocidade que quase tropeça nas palavras. Com certa
33
Além desse filme, também consultamos Rittaud-Hutinet (1994), Gubern (1995), Monterde (1997) e Caparrós
(2003).
87
frequência, escutamos as vozes dos dois sobrepostas, como se João não esperasse Santiago
terminar de falar e desse ordens por cima de seus depoimentos, cortando e “corrigindo” sua
fala enquanto ela transcorria, para conformá-la aos seus desígnios.
Interrupções e o menosprezo ao tempo do empregado são vistos também em
Doméstica: em meio a uma entrevista delicada em que Dilma compartilha episódios dolorosos
de sua vida pessoal e conjugal, o telefone toca e a garota Perla sai para atender,
interrompendo o momento e deixando a entrevistada solitária a esperar. As interrupções e a
pressão que o cineasta exerce pelo encurtamento dos tempos de fala e de ação dos
personagens poderiam ser tributadas à especificidade do encontro entre diretores e
personagens unidos por relações de trabalho prévias à realização do filme, ou em outras
palavras, por relações de hierarquia? O relacionamento, o trato entre as partes, seria diferente
se não houvesse esse vínculo?
Tanto o espectador como o próprio personagem são levados a imaginar que o
preço/duração da película ou a agenda do cineasta são mais importantes do que a fala do
personagem, ainda que este seja o protagonista. Numa demonstração clássica do modo de
operação do capitalismo – e que aqui se mescla com a operação do dispositivo
cinematográfico –, o tempo do patrão vale mais do que o tempo do trabalhador.
Consta que a primeira versão de A saída da fábrica foi filmada numa terça-feira, 19 de
março. Das outras, para além da suposição do verão europeu, não se sabe a data. Pelas
vestimentas dos operários, possivelmente mais formais do que as usadas no trabalho, e por
outras informações, supõe-se que eles foram chamados à fábrica (para não dizer nem
“convidados” nem “convocados”) em um dia de junho, no domingo depois da missa34. Se
foram remunerados por essa “atividade” ou mesmo se tinham a escolha de não comparecer,
apenas podemos especular. Na narração em tom livre e inventivo de Os primeiros filmes dos
irmãos Lumière, o historiador e cineasta Bertrand Tavernier comenta sobre as imagens:
“Lumière coloca sua câmera em frente à sua fábrica e pede, implora, ordena que seus
empregados saiam35” (ressaltamos a repetição tripla do pronome possessivo: sua câmera, sua
fábrica, seus empregados).
Os irmãos Lumière eram burgueses, industriais, empreendedores e inventores. Louis e
Auguste eram filhos de Antoine Lumière, fundador da fábrica Lumière, que chegou a ser a
maior fábrica de material fotográfico da Europa, com seus 300 funcionários. Ao filmar na
34
http://lecinedarkelios.canalblog.com/archives/2011/05/06/21070995.html
35
A narração acontece em inglês: “Lumière puts his camera in front of his factory and asks, begs, orders his
workers to go out”.
88
fábrica da família é como se usassem o próprio quintal, seu espaço particular de
experimentação: uma solução de facilidade. Concebem os empregados como uma extensão de
sua propriedade, força de trabalho à sua disposição mesmo fora da fábrica ou fora do horário
de trabalho – cobaias do cinematógrafo, da imagem em movimento.
Em seu filme de 1995, Harun Farocki fala do “átrio da fábrica” como um cenário
dramático, um lugar de transição entre a vida profissional e a pessoal. Afinal, não se trata do
interior da fábrica, não vemos os operários em ação (como ocorre, por exemplo, na tradição
dos filmes de greve do cinema brasileiro); também não estão na rua nem em casa. Não estão
dentro nem fora, mas no vestíbulo, local de passagem. Segundo Farocki, a maioria dos filmes
narrativos começaria a partir dali, finda a jornada de trabalho.
Em Santiago e Babás (mas também em Doméstica), temos relações de classe não mais
num ambiente fabril, mas doméstico – o que é mesmo sintomático de uma passagem histórica,
do foco das relações de trabalho do contexto industrial para um pós-industrial. Mudam os
cenários, no entanto permanece algo da indefinição dos limites e fronteiras nas relações de
classe, uma apropriação da mais-valia pelo capitalista que extrapola o tempo e o espaço
devido ao trabalho.
Em Santiago, muitas das cenas são realizadas na cozinha do ex-mordomo. Em
Doméstica, praticamente todas as cenas têm lugar nas casas dos patrões, sendo que cozinha e
as áreas de serviço são locais privilegiados. Ou seja, não conhecemos as empregadas
domésticas em seu próprio ambiente, em suas casas, com suas famílias, espaços de lazer ou de
trânsito. Ao modo de expressões como “cinema de garagem36” ou “filmes de quintal37”, que
remetem a um lugar físico para dizer de um certo espírito do fazer fílmico, poderíamos
descrever os filmes aqui em questão como um “cinema da área de serviço” – aquele em que se
busca um diálogo com uma alteridade, mas que se realiza geralmente no conforto da própria
casa, em seu próprio território. Talvez se localize aí uma importante diferença em relação ao
que chamaremos de “documentários terroristas”, aqueles que buscam um contato com a
alteridade por meio de uma invasão de território alheio.
Nos filmes de patrões com empregados, embora se busque uma alteridade, e se situe
esse outro no lugar de protagonista, muito é revelado do próprio realizador. Os Lumière, ao
36
Esta expressão alude a uma certa cena contemporânea de jovens realizadores que filmam com suas próprias
câmeras, entre amigos, editando em casa num formato mais artesanal. Batiza um livro e uma mostra de cinema
ocorrida na Caixa Cultural do Rio de Janeiro em 2012. IKEDA, Marcelo e LIMA, Dellani. Cinema de garagem:
um inventário afetivo do jovem cinema brasileiro do século XXI. WSET Multimídia: Rio de Janeiro, 2011.
37
Nome de uma associação de realizadores e pesquisadores localizada em Belo Horizonte, responsável pelo
festival forumdoc.bh.
89
filmar seus operários, mostraram ao mundo sua própria fábrica – e por isso há quem o
considere o primeiro filme publicitário da história. Nos demais, os personagens não se
expressam como pessoas inteiras, constituídas por diversas dimensões; quase nunca são
apartados da condição de empregados, ou seja, são vistos sempre em relação a seus patrões.
Suas outras facetas não são dadas a conhecer. Não apreendemos as domésticas de Mascaro em
outros contextos que não o do próprio local de trabalho. Santiago, no filme sobre si mesmo,
não teve contemplada uma dimensão que considerava importante de sua vida e que sugeriu ao
diretor abordar (supõe-se que queria revelar sua homossexualidade, mas aquilo não caberia no
recorte do diretor, que queria construir seu próprio personagem, e não deixar que o
personagem se imprimisse no filme conforme sua vontade). Se essa impressão for levada ao
extremo, poderíamos pensar que o interesse pelo próprio empregado muitas vezes se confunde
com o desejo de falar de si mesmo. No caso de Santiago, se o ponto de partida não é
explicitamente o desejo de falar de si, a reflexividade e o “cinema do eu” vêm com a
retomada do material, treze anos depois, em outro momento da história do cinema (povoado
por biografias e autobiografias, filmes-diário, etc). Até que ponto há um desejo real e efetivo
de conhecer uma alteridade para além de uma faceta já relativamente vista?
Um dado instigante é que tanto Saída dos operários quanto Santiago e Doméstica (e
Babás em partes) são realizados não exatamente pelo patrão, mas pelo filho do patrão, o
“sinhozinho”, o “herdeiro”, uma figura emblemática. Ao personagem do “filho do dono”, no
imaginário popular, geralmente se atribui a pecha de caprichoso, aquele que nasce em berço
de ouro, não trabalha e a quem os empregados devem obediência e satisfação das vontades.
Ao mesmo tempo, pode ser uma figura simpática, por vezes criado mais pelos empregados do
que pelos próprios pais e com quem os empregados tecem relações mais afetuosas e menos
distantes do que com os senhores, contratadores de fato. Na ficção Que horas ela volta?, é
notório que Fabinho, o filho dos patrões, tem maior proximidade com Val, a empregada, do
que com os pais.
Poderia advir daí um entendimento, por parte dos empregados, do próprio filme como
capricho do filho do dono a que se deve ceder e obedecer. A questão da anuência do
personagem, um tema importante do âmbito da ética do documentário, coloca-se em relevo
nos filmes de empregadores sobre empregados, possivelmente de maneira mais nítida do que
em outras situações em que algum desnível também poderia atravessar as relações.
É bastante provável que os personagens/empregados não se sintam livres para negar a
participação nos filmes, entendendo essa atividade como mais uma dentre suas atribuições por
contrato, uma hora extra não remunerada. Seu corpo é do patrão, sua imagem não lhe
90
pertence. Se o filme é um encargo, atuar é mais um trabalho. Em Doméstica, Gabriel Mascaro
expõe na montagem o momento em que um dos adolescentes aborda a empregada Lucimar,
pergunta se pode filmá-la, ao que a moça simplesmente responde que sim e assina o termo de
cessão de imagem sem sequer ler, com as mãos ainda molhadas da louça.
Contudo, algumas brechas revelam possibilidades de resistência diante desse poder
que soa inescapável: imagens dos personagens com expressões de enfado, cansaço ou
constrangimento povoam esses filmes, assim como respostas esquivas ou silêncios, o que
denuncia ao espectador uma condição de insatisfação ou contragosto. E resta ao espectador o
mal-estar, quem sabe uma sensação inquietante de conivência, por ser o destinatário de um
filme sobre um personagem que talvez não quisesse ser filmado, em primeiro lugar. É o caso,
por exemplo, do empregado Sérgio38, em Doméstica, claramente incomodado com a
filmagem, que parece sentir como invasão. Santiago diversas vezes expressa aborrecimento e
tristeza diante das negativas às suas perguntas e sugestões, das ordens duras e dos cortes
súbitos de João Salles. Há uma diferença significativa entre eles: no caso de Santiago, foi
opção de Salles manter essas “resistências” na montagem – e é só por essa decisão que essa
discussão é possível; no caso de Doméstica, é Mascaro quem as trabalha, à revelia dos
patrões-adolescentes. É uma instância de distanciamento que permite que o desagrado dos
empregados seja visto e tematizado no filme acabado: no caso de João Salles, um tempo de
maturação após as filmagens, no caso de Doméstica, a intervenção de Mascaro sobre as
imagens filmadas pelos adolescentes. Caso contrário, tudo seria facilmente ocultado e não
chegaria ao espectador. É a má consciência dos diretores que permite sua emersão.
São filmes marcados por uma grande contradição. De um lado, parecem ter a própria
existência motivada pela culpa, pela tentativa de compensação de uma falha histórica, pela má
consciência de classe – e os diretores, sensíveis ao tema, pretendem alçar os protagonistas,
empregados, à condição de homenageados. Ainda que não seja intencional, de alguma
maneira os operários da fábrica Lumière foram imortalizados pelo cinema. Santiago foi, nesse
caso intencionalmente, “embalsamado” por João Salles, termo usado pelo próprio filme; teve
sua existência celebrada pelo documentário. Consuelo Lins aponta um estado de
invisibilidade histórica sofrido pelas babás e busca, ela mesma, promover retratos, gerar
imagens dessas mulheres tão ignoradas ao longo de séculos. Os cineastas se sentem impelidos
a retrabalhar o vínculo com seus empregados. De um lado, portanto, a homenagem, o
38
Sérgio e Santiago representam uma exceção no Brasil: empregados domésticos do sexo masculino.
91
interesse, a reverência aos personagens, supostamente salvos – pelo cinema – de uma injustiça
social e do apagamento (no caso de Santiago, morto antes da conclusão do filme).
De outro lado, a despeito das primeiras intenções, são obras em que se prolonga uma
situação de dominação, que repetem no cinema uma mise-en-scène social pautada pela relação
de obediência, a designação de um corpo a um determinado espaço, um pedido de
imobilidade, de uma pose, de um figurino. A posição de cineasta diante desses sujeitos
filmados parece não ser tão diferente da de patrão, afinal. Alguns traços culturais, de tão
arraigados, acabam se repetindo talvez de maneira inconsciente, mantendo hierarquias e
distâncias ao invés de quebrá-las. Os quadros sociais de sentido, que conduzem interações e
comportamentos sociais, espalham seus vestígios nas imagens. O cinema viria a continuar
uma relação desigual, explicitando o mecanismo, às vezes cruel, que atrela uma vida a outra.
Assim, tais filmes não são apenas sobre os operários da fábrica Lumière, sobre
Santiago, as sete domésticas ou sobre as babás. São documentos, registros de relações de
poder, da submissão de seres por outros, de diferentes formas de exploração, de violências
mascaradas. Nesse sentido, ver tantos pontos se repetindo nessa trajetória de mais de um
século do cinema, desde o cinematógrafo dos Lumière até os filmes-dispositivo em digital,
ajuda a entrever a complexidade da questão e a entender um pouco mais as formas pelas quais
o cinema é atravessado pelas relações de classe. Merece atenção o fato de que, em todos esses
casos, mesmo com a câmera em mãos do polo que detém mais poder (o cinema nasce com
burgueses filmando pobres, por razões de detenção dos meios de produção), os filmes
possibilitam que se inscrevam assimetrias e hierarquias, às vezes até mesmo a despeito de sua
tematização e de seu reconhecimento pelos participantes.
Esse movimento apresenta dois efeitos, pois, por um lado, contribui para relativizar
o discurso do documentarista e, por outro, o coloca em primeiro plano. Esse
primeiro plano, que pode passar por vontade de narcisismo e que é narcisismo em
muitos casos (acredito que se possa dizer, tanto de Indústria ou de Congo como de
Migrantes, que são filmes narcisistas), é ao mesmo tempo a indicação dos limites
desse discurso. Trabalhando sobre seu discurso, o documentarista coloca-se no
palco, sob os refletores, em vez de puxar os barbantes nos bastidores, e por isso
mesmo nos convida a perceber e a refletir sobre sua posição de classe
(BERNARDET, 2003, p. 219).
Claro que Bernardet não tinha em mente os filmes que aqui discutimos, produzidos
posteriormente, mas é interessante ver como sua fala adquire o tom de uma predição, atento a
alguns dos encaminhamentos que o cinema vinha paulatinamente tomando. Em meados dos
anos 1970, passa-se de filmes mais expositivos, de linguagem mais formatada e rigorosa, para
obras mais fragmentadas, ambíguas, reflexivas. Por outro lado, em sua opinião, alguns deles
não tinham o caráter radical, o espírito de pesquisa e de busca que apresentavam os filmes de
sua análise. Se os primeiros davam pouca voz ao outro, encaixando-o em um discurso já
previamente estabelecido, os segundos tampouco garantiam seu aparecimento. A linguagem
93
mais livre acabava por cair também numa fórmula, numa rotina que pouca coisa revelava. Em
nenhum caso o outro tomava a palavra, que lhe era apenas emprestada. Embora surgissem
filmes menos ancorados em um saber unívoco, menos centralizadores, com possibilidade de
fazer aparecer um pluricentrismo, Bernardet nota, categórico: “Derrubaram o pedestal do
documentarista. Faziam, portanto, surgir o outro? Respondo: não” (BERNARDET, 2003, p.
217).
Para além desses motivos, Bernardet acredita que esse outro tipo de linguagem, de
menor inspiração sociológica, não era uma solução para a emersão da alteridade porque não
afetava a posse dos meios de produção. Até os dias de hoje, aliás, dificilmente isso acontece.
Talvez possamos citar como exceções Jardim Nova Bahia (Aloysio Raulino, 1971), com parte
de suas filmagens comandadas pelo baiano Deutrudes Carlos da Rocha, O prisioneiro da
grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003), também assinado por um diretor de classe média
que se utiliza parcialmente de imagens realizadas por detentos e 5x favela, agora por nós
mesmos (Cacau Amaral, Cadu Barcelos, Luciana Bezerra, Manaira Carneiro, Rodrigo Felha,
Wagner Novais, Luciano Vidigal, 2010), mas de resultados controversos. Doméstica efetiva
um gesto de oferecer a câmera ao outro, mas a empresta aos filhos dos patrões e não às
empregadas. Os meios de produção, na imensa maioria das vezes, infelizmente continuam em
mãos dos privilegiados, o que nos impede de confirmar se a solução para o problema da real
expressão do outro estaria mesmo aí39. De todo modo, essa hegemonia, ou quase monopólio,
começa a ser descontruída e contestada.
Ainda sobre os filmes posteriores ao modelo sociológico, de tendências diversas,
Bernardet pontua que “a valorização do discurso do documentarista é tanto reflexão sobre si e
até narcisismo, quanto a expressão de um relativismo que propicia o aparecimento das
relações de classe que atuam nos filmes” (BERNARDET, 2003, p. 220). Como dissemos no
segundo capítulo, os filmes sobre essa alteridade específica que é o empregado doméstico, à
diferença dos que tratam do “outro popular” de maneira mais ampla, lançam luz sobre as
relações de classe, interpelando mais diretamente o cineasta.
Mas trata-se de um “outro de classe” muito específico, este que lava a louça e a roupa
do cineasta. Como lidar com essa alteridade fílmica que faxina sua casa, cuida de seu filho e
39
Ademais, essa comparação fugiria às possibilidades desta pesquisa. Contudo, podemos destacar alguns
projetos de formação nas periferias, escolas públicas ou em comunidades indígenas como as Oficinas
Kinoforum, o Inventar com a diferença e o Vídeo nas aldeias, entre outros, que nem sempre lidam com “outros
de classe”, mas com outros étnicos, por exemplo. Nota-se seu crescimento e progressiva conquista de espaços,
mas essa produção ainda tem inserção limitada nos circuitos e pequena distribuição. Dos poucos realizadores
situados nas periferias com boa circulação, mencionamos Adirley Queirós, com A cidade é uma só? (2011) e
Branco sai, preto fica (2014) e os diretores da produtora Filmes de plástico.
94
com quem às vezes se divide o teto? As prévias relações de trabalho doméstico muitas vezes
dificultam a constituição dos sujeitos filmados como interlocutores de fato. Se entendemos o
“outro” como par, é difícil aceitar sem incômodo a expressão “outro de classe” para esses
casos. Cerceados em sua expressão, interrompidos, com frequência eles não chegam a se
constituir como um outro dotado de fala, numa relação de reciprocidade. Não há o
estabelecimento de igualdade nem paridade. Não há um diálogo em mesmo patamar.
Nos estudos sobre alteridade, seja no bojo da antropologia ou da comunicação
(ancorada num paradigma relacional), o outro aparece como aquele a partir do qual eu me
defino, aquele de quem preciso para saber quem sou. O outro é um elemento constitutivo do
eu, posto que identidade e alteridade são pares indissociáveis. As relações de alteridade são
marcadas pelo reconhecimento de si no outro, pelo reconhecimento do outro em si. É na
relação que os sujeitos se forjam e adquirem sentido, construindo-se permanentemente nessa
dupla relatividade (AUGÉ, 1999; FRANÇA, 2002; LANDOWSKI, 2002).
Alteridade e identidade, portanto, caminham juntas, forjando-se relacionalmente.
Trata-se de dinâmica imbricada, calcada na interação, a partir da qual sujeitos se constituem,
erguem demarcações, marcam lugares. Identidades e alteridades estão permanentemente em
construção, uma vez que fronteiras e categorizações nem sempre existem, necessariamente, a
priori, mas são bricoladas, feitas e refeitas nas relações. Não se trata de processo simples e
harmonioso; a maneira como nos relacionamos com o outro não passa inteiramente pela
consciência. Perpassam, aí, afetos ocultos, reações mistas entre assimilação e exclusão,
identificações, projeções. Um e outro se interconstituem e, muitas vezes, possuem mais
proximidade do que se costuma admitir: “o outro, ainda que calado, à sombra, ou em seu
reverso, habita a figura do um” (DIONIZIO, 2011, p. 17). Em Estrangeiros para nós mesmos,
Julia Kristeva (1994) descreve os entrelaçamentos de amor e ódio com a alteridade,
acrescentando que as dinâmicas de vivência com o outro são atravessadas pela atração, mas
também pela rejeição.
Vera França indica que o espaço partilhado de construção de formas simbólicas e
produção discursiva é instância central de ordenação de processos identitários, de
estabelecimento das relações de identidade e diferença. De acordo com Eric Landowski, autor
que se debruça sobre o processo de constituição da alteridade em texto, para dizer o outro é
preciso presentificá-lo, situá-lo num espaço-tempo. A alteridade não está dada no mundo, mas
se erige por meio de uma operação semântica. Assim, devemos analisar o “modo de aparecer
dos elementos que constituímos como objetos de sentido inscrevendo-os na dimensão da
‘espacialidade’ ou da ‘temporalidade’” (LANDOWSKI, 2002, p. 69), isto é, deve-se observar
95
os modos de construção, os procedimentos de espacialização e temporalização que
condicionam as formas de apreensão dos sujeitos em seu estar no mundo. Somamos a isso a
observação dos elementos de fora de quadro que se imprimem nos filmes, apostando que,
nessas condições de coincidência patrão/diretor, empregado/filmado, traços da relação
exterior (e prévia) seriam capazes de se fazer ver, de alguma maneira, também dentro do
quadro.
Considerando as especificidades do cinema no trato com a alteridade, recordamos,
junto com Bernardet (2003), que documentários não são sobre os outros, mas sobre a forma
com que documentaristas veem e mostram os outros: “O cinema é a única arma que possuo
para mostrar ao outro como eu o vejo” (ROUCH apud SALLES, 2005, p. 67). Jean-Louis
Comolli, ao dizer que o cinema é a paixão da figura humana, de um outro que tanto vem à
câmera quanto ela vem a ele, acredita que “o cinema nada faz além de abrir o diafragma de
uma lente, a sensibilidade de uma emulsão, a duração de uma exposição, o tempo de uma
passagem, à presença luminosa do outro” (COMOLLI, 2008, p. 13).
Como acolher o outro na imagem? Eis uma questão complexa, de teor ético, que
atravessa o documentário. A representação alheia é ponto delicado, já que enraizada em uma
relação assimétrica na qual, de saída, quem filma e edita detém grande poder de instituir
sentidos. Vimos que, embora nem sempre pacíficas, as relações de alteridade são entendidas
frequentemente como positivadas e edificantes, concebidas de maneira romantizada, como
parte de um processo de paridade em que as duas pontas se beneficiam de uma troca
recíproca. Nem sempre é o caso. Como pensar o outro em Babás e Santiago? Será que há
interlocução de fato? Há mútua afetação? Na esteira de Landowski (2002), questionamos:
como é situado esse outro no tempo e no espaço? Que tempo tem de fala? Que espaços
ocupa? Lembremos de Santiago sendo interrompido, apressado, respondendo a demandas
muito rígidas e específicas, cerceado em sua espontaneidade e naquilo que realmente queria
dizer, visto sempre à distância, no fundo do enquadramento, atrás de objetos diversos,
confundido com a cozinha. Lembremos das babás que pouco falam, mas posam de acordo
com a mise-en-scène da cineasta, colocam-se em determinados lugares, vestem certas roupas,
atendem a chamados e posturas, posicionam-se em regiões predeterminadas do
enquadramento.
96
O próprio João Moreira Salles (2001), em texto à Folha de São Paulo40 anterior a
Santiago, ao falar da delicada situação do documentarista brasileiro de “alguém favorecido
filmando quem não é”, entende que algum grau de culpa social acaba por se fazer ingrediente
da relação: “o resultado é que, na maioria das vezes, o documentarista já parte para gostar, o
que significa ser condescendente, ou para ter pena, o que é pior, porque transforma as pessoas
em vítimas” e, ainda segundo o diretor, vítimas dificilmente são interlocutores. Uma grande
disparidade na relação muitas vezes faz com que as figurações desse outro de classe sejam
atravessadas por elementos diversos: má consciência, paternalismo, comiseração,
autoritarismo, rispidez, negligência.
Em Pode o subalterno falar?, Gayatri Spivak alerta para a cumplicidade do intelectual
que julga poder falar pelo outro, mas que, afinal, reproduz estruturas de poder e opressão ao
mantê-lo silenciado. Sem lhe ter sido oferecida uma posição de fala, um espaço de onde possa
falar e no qual possa ser ouvido, o outro acaba sendo apenas objeto de conhecimento de um
intelectual que deseja falar por ele. A posição da autora fica explícita no prefácio de Sandra
Almeida:
o processo de fala se caracteriza por uma posição discursiva, uma transação entre
falante e ouvinte e, nesse sentido, conclui afirmando que esse espaço dialógico de
interação não se concretiza jamais para o sujeito subalterno que, desinvestido de
qualquer forma de agenciamento, de fato, não pode falar (ALMEIDA, 2010, p. 16).
“Fala”, aqui, não deve ser tomada em sua literalidade, pois a questão que se coloca é da
possibilidade real de interlocução, de alternância de escutas, de uma fala que vem por livre
expressão e desejo, e não inteiramente submetida a uma demanda de outrem.
Essa não é uma defesa do abandono da expressão “outro de classe”, que dispõe tanto
de pertinência quanto potência analítica, mas um desejo por nuançá-la e tensioná-la,
demostrando como ela, a depender de como for balizada, às vezes não alcança a descrição do
que se passa. O outro de classe no filme em que patrões filmam seus empregados domésticos
é dotado de algumas singularidades, ora marcado por certo silenciamento, ora pelo
prolongamento da relação de obediência. Animados por sentimentos de justiça, gratidão e
reconhecimento mesclados a um pouco de narcisismo, mas também pela possibilidade de
elaboração e reinvenção da linguagem documental, são filmes que têm sua força, o mérito de
40
“3 questões sobre o documentário”. Folha de S. Paulo, 04/03/2001. Disponível em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0403200102.htm.
97
abordar questões pouco ditas e uma capacidade de sedução cinematográfica (em especial
Santiago, que pode ser considerado um dos maiores filmes brasileiros do pós-retomada) mas
que aqui são alvo de nossa desconfiança – suspeitos no que tange à real interlocução, à
situação de paridade e à construção da verdadeira escuta.
98
[Capítulo 4]
Dispositivos de infiltração
99
Em ambos, a relação com o outro não se dá diretamente entre diretor e personagens,
mas recebe nova camada de mediações. Temos, agora, uma terceira figura se juntando à
equação que até então vínhamos pensando como linear, binária: os cinegrafistas, pessoas que
filmam (embora não sejam parte da equipe do cineasta, isto é, não são cameramen
profissionais) e que são também personagens. As imagens do filme correspondem aos
registros desses personagens, e não mais à definição de um diretor cinematográfico que
escolhe onde posicionar a câmera, como enquadrar, de que maneira filmar e que perguntas
fazer. Os cinegrafistas (ou filmadores) são múltiplos a cada filme; não se trata apenas de uma
pessoa fazendo as vezes do cineasta, como um procurador que age em seu nome, mas de
várias e que, ademais, oscilam entre as posições de filmar e de ser filmado, revezando-se,
saindo de cena e não acompanhando toda a duração do filme. Diversos olhares e diversos
pontos de vista conformam os filmes, portanto, unificados posteriormente pela montagem.
O cineasta propriamente não está presente na cena e muitas vezes sequer conhece os
personagens – algo radicalmente diferente da coleção anterior (Babás e Santiago), em que ele
era peça essencial da construção fílmica, envolvido pessoalmente nas relações, que muitas
vezes já contavam anos de proximidade. Constrói-se uma indissociação entre relações e filme,
algo também distinto do modelo sociológico, que pretendia capturar os fenômenos com
pretensa objetividade. Com esse movimento, a intenção parece ser a de apanhar o frescor de
relações em curso, mas sem delas participar, podendo o cineasta resguardar uma espécie de
posição de analista, mais ou menos distanciado, a posteriori. Porém, não participar da cena
não implica, necessariamente, distanciamento ou neutralidade em relação ao universo
retratado. Mesmo com montagens discretas, nota-se uma tomada de posição e a alternância
entre momentos de crítica e de cumplicidade entre cineastas e os personagens que vêm a
conhecer na ilha de edição.
No caso de Doméstica, temos mais claramente uma relação entre classes sociais:
jovens patrões filmam as empregadas domésticas que trabalham em suas casas. Filmadores
são de uma classe, sujeitos filmados de outra. A câmera é colocada no meio da relação, entre
as duas pontas; operada por uma delas, apontada para a outra. Já Pacific problematiza nosso
entendimento sobre as classes e nos coloca algumas dúvidas e questões. O filme de Pedroso
trata mais especialmente de uma classe (a classe média, origem do diretor), mas há ali
relações de alteridade importantes, ainda que sutis. A relação dos viajantes do cruzeiro com a
tripulação, com aqueles que mantêm o navio, que servem, que oferecem atividades é
significativa. Os funcionários têm pouquíssimo destaque, circulam por outras áreas, outros
corredores. Já o comandante do navio, com quem os personagens vão jantar, é visto com
100
admiração e glamour, em um evento de gala. Mas a relação de classe mais contundente do
filme é outra.
A inclusão de Pacific, imantado por Doméstica, desestabiliza nosso recorte ao
questionar: as relações de classe devem ser entendidas entre personagens (tendo em conta
que, nos filmes da coleção anterior, o diretor era também um personagem)? Ou elas podem se
dar também entre os personagens e o diretor enquanto instância enunciativa (mesmo que não
haja encontro presencial)? Elas se dão apenas entre classes diferentes ou um atravessamento
relacionado à classe pode se dar entre pessoas de um mesmo segmento social?
Pois, no caso de Pacific, não há uma relação entre classes no sentido mais clássico,
como entre João Moreira Salles, elite, e Santiago, trabalhador, mas intraclasse – uma relação
que luta entre a identificação e o distanciamento, entre a adesão e a crítica. Este não é
exatamente o recorte desta pesquisa (que, se assim fosse, tornaria-se ampla demais), mas
apostamos que esse ingresso, que é pontual para o cotejo com Doméstica, já que Pacific não
retorna em outras coleções, acrescenta em nuances. O debate que suscita nos ajuda a ver a
variedade interna a uma classe, que jamais é homogênea, assim como os modos de relação
entre alteridades próximas – que não necessariamente são menos complexas dos que as
relações de alteridade radical. Pacific se configura como esse ponto um pouco fora do
percurso e que traz, para a discussão, o mesmo de classe. Ele, por sua vez, imanta A opinião
pública (Arnaldo Jabor, 1967), filme incontornável no que toca às questões de classe no
cinema brasileiro e que aqui também vem nos visitar.
O filme de Arnaldo Jabor, de modo pioneiro, é deflagrador de uma tematização de
classe no cinema brasileiro (a partir da própria classe do cineasta), deflagrador inclusive da
noção de “outro de classe” para Bernardet, como dito no capítulo 3. A opinião pública tem
como palco um importante reduto das camadas médias cariocas – Copacabana. Trata-se de
uma obra vinculada ao Cinema Novo e marcada pelo modelo sociológico, mas com alguma
influência do cinema direto, em seus primeiros passos no Brasil à época41. Neste
documentário, o argumento-ponto de partida, que não se modifica ao longo do filme, parece
ser o de que “a classe média não presta”. A narração onipotente condena toda aquela classe,
que considera homogênea (LINS, 2003). Os sujeitos são apresentados ora como grotescos,
patéticos, ora como solitários e amedrontados. Há, no filme, uma postura que oscila entre
aproximação e rejeição. De acordo com Bernardet, o autor do filme aceita o “nós” de uma
41
O cinema direto foi assimilado tardiamente no Brasil de maneira peculiar e contraditória: a abertura para o
mundo e para o encontro se misturam com recursos mais rígidos do documentário de estilo clássico – “em
Hirszman, Jabor, Sarno e Capovilla, o direto bate e volta no degrau da alteridade” (RAMOS, 2008, p. 331).
101
citação de Carlos Drummond de Andrade (“Somos todos herdeiros do medo”), o dos belos
momentos de solidão, mas nas cenas de ridículo e futilidade, migra para uma conveniente
terceira pessoa. Fitar a classe média dificulta a constituição do outro – Bernardet nomeia o
capítulo de Cineastas e imagens do povo em que trata dessa obra como “O espelho perturba o
método”.
A classe média é, aqui, inimigo ambíguo, origem execrada daquele que filma – não é
aquela que se deve combater, mas sim ironizar, ou talvez despertar de um coma de alienação.
É o mesmo de classe, alteridade próxima, mas muitas vezes vista sob um olhar
desidentificado. No off de A opinião pública, uma frase reveladora: “São multidões de
indivíduos solitários, indivíduos iguais e que, misteriosamente, se julgam diferentes”. Parece
que a afirmação, empregada para os sujeitos inscritos no filme, acaba por servir também aos
realizadores, que se colocavam num patamar distinto do grupo em foco.
Essa relação ambivalente com o mundo da classe média emerge também na fala de
Marcelo Pedroso42, ao comentar seu olhar para os personagens de Pacific:
... é um olhar que cultiva o afeto e ao mesmo tempo pretende problematizar algumas
questões. Eu me reconheço no Pacific, de alguma maneira, eu estou ali tomando
caipirinhas na festa tropical ou tirando fotos das tartaruguinhas em Noronha. Isso faz
parte de minhas referências de mundo, eu cresci nesse meio, em bailes de debutantes
e festas de formaturas orquestradas pelas mesmas músicas que estão no filme, as
mesmas pessoas, meus vizinhos, meus parentes, eu mesmo... E esse pertencimento
me coloca numa situação delicada para olhar para aquela realidade” (PEDROSO,
2011).
42
Em troca de e-mail com Jean-Claude Bernardet, publicada no blog deste último:
http://jcbernardet.blog.uol.com.br.
43
Esclarecemos que, como algumas discussões convocam mais um filme do que o outro, nem sempre eles
receberão atenção proporcional.
102
4.1 O dispositivo de infiltração
103
ingresso que permite uma observação com o mínimo de impacto, que se difere enormemente
de uma observação participante, método recorrente nas ciências sociais que encontra paralelos
no “documentário participativo”, descrito por Bill Nichols (2007). Neste par de filmes, a
presença da equipe se resume a uma câmera, como se esse objeto carregasse e condensasse
toda uma ideia de relação, toda uma proposta de filme, inserido em determinado terreno por
controle remoto, à distância; depois de toda a aventura, ele volta a seus “donos”44. A câmera,
assim, num abandono dirigido, far-se-ia portadora de vestígios daqueles que a manipulam. Se
o humano desvirtuaria por demais a paisagem observada, que ao menos o não-humano
adentre, como aqueles pequenos espelhos erguidos sobre os muros para mirar território
inimigo ou mesmo como um oco cavalo de Tróia. Gesto semelhante é visto em Câmara
escura, comentado no capítulo seguinte, curta do mesmo Marcelo Pedroso, mas em proposta
ainda mais radical.
Busca-se, em Pacific e Doméstica, capturar determinado contexto ou determinadas
relações sem interferências exteriores, como se alcançados in natura. Certamente a presença
de Gabriel Mascaro ou de Marcelo Pedroso nas residências ou no navio produziria filmes
inteiramente diferentes, incentivaria alguns comportamentos dos participantes, ao passo que
inibiria outros. O dispositivo de ambos já foi formulado de maneira a fazer emergir (ou ao
menos não afugentar) um importante elemento: a intimidade. Essa que só pode existir entre
velhos conhecidos, entre os que compartilham algum tipo de laço ou de história.
Evidente que o cinema pode inventar e inaugurar intimidades – e Eduardo Coutinho é
prova disso na maneira como interage, promove abertura e desperta confissões de seus
entrevistados. Mas trata-se, ainda assim, de uma intimidade criada entre entrevistado e
entrevistador. Já nos filmes em questão, afloram a intimidade familiar, conjugal, entre
amigos, entre patrõezinhos e domésticas, longe das vistas de quem não pertence àqueles
círculos. Não podemos nos esquecer, no entanto, de que as regras, hábitos e balizas sociais
não são simplesmente externos à vida doméstica – eles a regulam por dentro. Mas de alguma
forma, esse afeto, esse conhecimento prévio (filhos de patrões que foram criados por
empregadas domésticas desde que nasceram, esposas que filmam maridos, pais que filmam
filhos) se imprime nas imagens. Vemos em Pacific, por exemplo, uma câmera subjetiva do
marido desejosa pelo corpo da esposa, aproximando-se com um zoom da tatuagem em suas
costas, olhando, de cima a baixo, seu corpo envolto em um vestido branco. Mais adiante,
44
A ideia da câmera como emissário se aplica menos a Pacific, cuja noção de presença da equipe é quase que
retroativa e virtual.
104
outro marido observa a esposa deitar ao sofá com as pernas cruzadas, colocar os braços atrás
da cabeça, como uma musa que posa e se deixa pintar.
Não se pode pretender ingenuamente, portanto, que as imagens sejam o puro registro
de situações que aconteceriam independente da presença da câmera, como se captadas em sua
“essência”. Os cenários dos filmes são, de algum modo, modificados pela inserção do aparato
que filma, o que, sobretudo no caso de Doméstica, pode significar um acréscimo de poder nas
relações, uma cisão entre aqueles que recebem a câmera e aqueles que são por ela observados,
ao mesmo tempo um gesto de invasão e uma demonstração de interesse. Se a presença
humana externa certamente afetaria a cena, não se pode dizer o contrário da presença
maquínica – componente que não pode ser subtraído. No caso de Doméstica, o dispositivo
não é apenas uma forma de acesso a determinado universo encasulado, mas também um
elemento produtivo. Se em Pacific a intervenção da equipe só ocorreu posteriormente e o que
vemos são as relações como elas teriam mesmo acontecido (mas não independentemente da
presença de câmeras, em geral), em Doméstica as relações são produzidas pelo filme, já que
os laços entre empregadas e patrões adolescentes recebem a mediação, imprevista, de uma
câmera e de uma tarefa. Há, no filme de Mascaro, para além de um registro, certa vontade de
intervenção no mundo, talvez o desejo de despertar nesses jovens a curiosidade – e um novo
olhar – sobre as vidas pessoais e sobre o trabalho das mulheres (e homem45) que servem suas
casas.
Portanto, a dimensão propositiva do dispositivo, por mais que afete os participantes
em suas vidas, visa o próprio documentário, funcionando como um atiçador de cenas, um
catalisador de acontecimentos. O dispositivo, na concepção de Michel Foucault (2008), está
diretamente relacionado a questões de poder, o que aqui nos concerne, sobretudo em
Doméstica, que aborda as relações entre patrões e empregados, mas também, ainda que em
menor medida, em Pacific, já que as relações de intimidade que não passam por contratos de
trabalho também são atravessadas por constrangimentos e hierarquias de diferentes ordens.
Segundo Roberta Veiga, pode-se observar o dispositivo quando “a preocupação é detectar um
agenciamento de relações de forças que se dá em função do uso de uma tecnologia específica”
(VEIGA, 2008, p. 50). Para Foucault, ele tem natureza essencialmente técnica e estratégica,
pressupõe certa intervenção racional e manipulação das relações de força. “O dispositivo,
portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder” (FOUCAULT, 2008, p. 246).
45
Doméstica é composto por 7 segmentos: 6 empregadas (Vanuza, Dilma, Gracinha, Lena, Flávia, Lucimar) e
um empregado (Sérgio), o penúltimo personagem.
105
Embora Doméstica se situe no seio das relações de classe entre aqueles que pagam por
um serviço e aqueles que oferecem sua força de trabalho, as contribuições de Foucault aqui
nos são úteis para aguçar nossa percepção de que o poder não é unilateral, mas processual,
uma teia que se espraia difusamente e pode se exercer em direções não esperadas. Mais do
que isso: se há poder, há também possibilidades de resistência. É interessante que a escolha de
Mascaro, ainda no que toca ao desenho do dispositivo, tenha sido pelos adolescentes, e não
simplesmente pelos patrões adultos, isto é, os contratadores de fato. Uma hipótese seria a de
que entre os jovens e as domésticas há um abismo menor no que respeita ao poder – talvez se
os pais ou mães, os “chefes” de família, portassem a câmera, o desnível seria por demais
acentuado, com menores possibilidades de abertura e resistência para as empregadas.
Igualmente, pode ter pesado na decisão o fato de que os adolescentes, por terem sido criados
por aquelas pessoas, possuem com elas relações de afeto e intimidade mais pronunciadas, o
que torna as relações de poder ainda mais ambíguas, nuançadas e complexas. Por serem mais
jovens, menores de idade, são patrões, mas de certa forma também são “filhos”. Podem
mandar, mas também devem obedecer.
Tanto Pacific quanto Doméstica erigem seus dispositivos em torno de espaços restritos
e protegidos, o que justifica o objetivo da infiltração: enquanto o primeiro se passa quase
inteiramente dentro de um cruzeiro, o segundo transcorre quase inteiramente dentro das casas
das famílias. Interessa pensar o dispositivo não somente como estratégia narrativa, mas como
método de investigação documental. Cada um dos procedimentos adotados, muito diferentes
entre si, diz da relação do documentarista com os documentados, assim como do contexto
temporal e social em que se concretizam – “as maneiras de fazer são formas de pensamento”
(COMOLLI, 2008, p. 26).
Tais filmes apontam fortemente para uma delimitação espacial que nos parece prenhe
de significados. Como aponta a cientista social e geógrafa Doreen Massey, “os lugares
colocam, de forma particular, a questão de nosso viver juntos” (MASSEY, 2008, p. 216).
Reciprocamente, “qualquer noção de sociabilidade em sua forma mais frugal, simples
multiplicidade, subentende uma dimensão da espacialidade” (MASSEY, 2008, p. 266).
A partir da restrição espacial, Pacific e Doméstica dão relevo à sociabilidade, às
formas de relação – a união e a esquiva, a comunhão e a solidão – das pessoas que povoam
determinado universo social. Isso pode ser dito tanto dos habitantes entre si, como entre
106
diretor/equipe e sujeitos filmados. Afinal, a escolha por esse dispositivo muito revela da
forma de aproximação dos cineastas com o universo em questão. Em Pacific, uma restrição
espacial imposta pelo dispositivo – o filme todo se passaria dentro do navio. Já em
Doméstica, todo filmado nas casas onde moram os adolescentes e trabalham as domésticas e,
assim, com menor unidade em relação ao filme de Pedroso, não se sabe se essa foi uma
orientação explícita do diretor e, portanto, prévia à encomenda de imagens. Restrições
espaciais que não se equivalem nos dois filmes, é preciso notar.
Um tipo de restrição espacial acontece também em A opinião pública, todo rodado no
bairro de Copacabana, região centro-sul do Rio de Janeiro. Mas dentro dele, onde se procura a
classe média? Que lugares o filme considera que lhe são próprios? O filme de Jabor busca a
classe nas ruas e prédios, numa escola particular, na praia, em bares e boates, numa festa, na
igreja, em estúdios de programa de televisão. Apenas um ambiente de trabalho: uma
repartição pública, lugar do trabalho burocrático.
Um ambiente de escolha expressiva é a praia carioca. Ao som de uma trilha pomposa,
de efeito irônico, o narrador anuncia: “seis dias úteis, depois descanso. Perguntamos na
praia: o que significa o domingo para vocês?”. Dois homens discursam sobre as maravilhas e
os encantos do domingo por quase três minutos – um episódio de esgarçamento do tempo
utilizado justamente nos assuntos mais prosaicos. A praia, lugar de descontração e lazer,
assim como bares, boates, festas e shows de música, acabam por situar um contexto de
diversão e informalidade, que decerto influencia a fala dos sujeitos filmados e suas respostas
às entrevistas. Suas opiniões tendem à superficialidade em parte porque os lugares sociais em
que se encontram convocam ao bate-papo, à conversa pequena. Há certo desencontro nesse
pacto relacional, que talvez pudéssemos chamar mesmo de uma armadilha, já que essas
situações e falas são esperadas naqueles contextos, mas ao figurarem como parte de um
documentário e serem escrutinadas numa tela de cinema acabam sofrendo um deslocamento
bastante prejudicial, ressaltadas a futilidade e a alienação.
Edifício Master (Eduardo Coutinho, 2000), alguns anos depois, também se concentra
em Copacabana, mas em espaço ainda mais circunscrito: um único prédio de apartamentos. O
filme de Coutinho parece fazer um estudo de classe com procedimento semelhante aos filmes
cá analisados. Todavia, ressaltamos a instalação da equipe de Coutinho em um dos
apartamentos do Master e o embarque da equipe de Pedroso no cruzeiro para localizar turistas
que produziam imagens. Os primeiros pagaram aluguel, os segundos, passagem. Não eram
somente observadores isentos, mas também locatários e viajantes. A diferenciação entre os
que filmam e os que são filmados, no caso desses filmes, é traçada com limites mais brandos
107
e móveis, de visão dificultada, em alguns momentos, pela interposição de espelho, como diz
Bernardet (2003) a respeito de A opinião pública. Continuando no terreno das metáforas,
diríamos que, nesse universo de classe média, documentaristas às vezes são dotados de
condição anfíbia, o que tem diversas consequências e ressonâncias na construção narrativa de
seus filmes.
Parece que o dispositivo de delimitação de um espaço pode funcionar como um
instigante método de investigação documental no sentido de tornar administrável, em termos
de duração de filme e viabilidade de projeto, o que não é: a realização de um filme sobre algo
de enormes dimensões, tal como classes e suas relações. Por que os filmes em questão não
tratam de múltiplos espaços ou uma profusão de entrevistados, no que poderia ser um
procedimento mais ambicioso e talvez mais em compasso com as proporções de seu objeto,
num possível esforço para se alcançar uma amostra abrangente e significativa? Pelo contrário:
no que intuímos, diante daquilo que é muito grande, busca-se o muito pequeno; diante de um
mapa extenso, que oferece inúmeras possibilidades metodológicas e estatísticas de maior
porte, circula-se uma área diminuta e estuda-se o que ocorre dentro dos limites daquela
circunferência.
Mascaro e Pedroso abordam o micro e ali se mantêm, com o cuidado de evitar
generalizações e totalizações explícitas. Ao mesmo tempo, sabemos que há, ali, comentários,
conjecturas, reflexões a respeito de segmentos sociais de uma forma mais ampla. Toda a
produção bibliográfica, tanto de autoria de acadêmicos quanto de críticos de cinema, que
encontramos a respeito dos filmes, faz referência, em maior ou menor medida, ao fato de
serem documentários que se debruçam sobre as relações de classe brasileiras, com especial
foco na classe média.
De pronto, chama atenção a escolha do navio como locus de investigação de Marcelo
Pedroso em Pacific. Ao comentar texto de Michel Foucault sobre as heterotopias, André
Brasil traz uma bela citação: o navio “é um pedaço flutuante de espaço, um lugar sem lugar,
que vive por si mesmo, que se fecha sobre si e ao mesmo tempo se lança ao infinito do mar”
(FOUCAULT, 2001, p. 1581 apud BRASIL, 2011, p. 60). Ainda segundo Brasil, em nossa
civilização o navio é simultaneamente um instrumento de desenvolvimento econômico e uma
reserva de imaginação. Diversos filmes ao longo das décadas tomaram-no como palco: O
Encouraçado Potemkin (Eisenstein, 1925), E la Nave Va (Federico Fellini, 1983), Titanic
(James Cameron, 1997), Um Filme Falado (Manoel de Oliveira, 2003) e A Vida Marinha com
Steve Zissou (Wes Anderson, 2004) são alguns exemplos.
108
O navio, que nos é revelado aos poucos pelos próprios viajantes-cinegrafistas, é
composto de diversos ambientes, fechados ou abertos, submersos ou elevados, espaçosos ou
estreitos: piscina, salão de jantar, palco para shows, salas de ginástica, bares, convés,
corredores, restaurantes, loja de revelação de fotos, cabines, entre outros. Atividades múltiplas
são oferecidas aos viajantes, entretidos dia e noite por tripulantes, garçons, animadores, guias
turísticos. Pacific é uma estrutura ampla e complexa, com diferentes andares, em que os
funcionários, aqueles que mantêm o funcionamento da embarcação, tornam-se invisíveis
quando do não exercício de suas funções, circulando por outros corredores, repousando em
ocultos recônditos. Enquanto representantes dos trabalhadores se retiram das vistas, sobre
outros se lançam holofotes – o jantar com o comandante é evento de gala, para o qual os
convidados se vestem com seus melhores trajes.
Potencialmente utilizado como espaço cênico, o navio promove uma espécie de
suspensão, não somente pelo óbvio fato de ser uma estrutura flutuante, mas pelo estado de
exceção, unidade autossustentável em alto-mar, com regras e lógicas próprias, distante das
normas da sociedade em terra firme. Ali embarcam os viajantes para as férias, celebração do
ano novo, apartados do mundo do trabalho que exercem durante os outros onze meses.
Deslumbra os personagens o fato do cardápio não assinalar preços. A bordo do cruzeiro,
comidas, bebidas e programação turística estão à disposição sem custo. Ali, tudo é livre – “na
restrição do espaço confinado do navio, todo o excesso é liberado, estimulado e administrado”
(FELDMAN, 2012, p. 6). As preocupações com dinheiro e as obrigações profissionais foram
deixadas no porto.
Contudo, a situação de exceção acaba, por contraste, revelando muito da vida diária
daquelas pessoas no continente. Afinal, é justamente pelo destaque que recebe o cardápio sem
preço, filmado pelos personagens em plano próximo, que se imagina a situação financeira
deles. É justamente pelo enorme fascínio que demonstram diante das atividades de lazer, da
fartura das refeições, da opulência dos shows, que se imagina seu cotidiano. Os viajantes
estão ali por entretenimento, desfrutando as férias pagas em muitas parcelas, mas não há
possibilidade de descanso. A ordem do dia, repleta de atividades, horários, passeios, festas,
talvez não seja tão diferente daquela do trabalho. Não há ócio: é preciso estar em movimento,
participar dos jogos, produzir imagens, divertir-se (BRASIL, 2011). Um corte abrupto encerra
o filme na festa de réveillon, onde se entoam cantos de “adeus ano velho, feliz ano tudo / que
tudo se realize no ano que vai nascer / muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender”.
Ilana Feldman comenta: “A promessa da bonança vindoura é abortada. A classe média
abandonará o paraíso do consumo sem limites e se preparará para as futuras prestações do
109
cartão de crédito. Mas eles não voltarão ao trabalho, pois nunca deixaram de trabalhar”
(FELDMAN, 2012, p. 13).
Ainda que o navio seja rodeado por um intenso mar azul e uma bela vista, os espaços
que ocupam os viajantes, emparedados em cubículos com cama e televisão, também dão
margem para supormos uma proximidade com a habitação do dia-a-dia. Se, historicamente na
sociedade brasileira, a classe média era predominantemente rural e proprietária de terra, há
algumas décadas sua maior fatia é urbana e assalariada (GUERRA, 2006), moradora de
apartamentos que cada vez mais crescem em quantidade e diminuem em área. Por todos esses
aspectos, a situação de exceção, além de iluminar a regra, talvez não seja tão excepcional
assim.
Se viagens em transatlânticos outrora foram sinônimo de luxo e status, realizadas pela
alta aristocracia, num imaginário romantizado em obras literárias e cinematográficas, o navio
Pacific nos mostra a passagem dos tempos. Por alguns indícios nas falas e nas imagens, pode-
se supor que os turistas filmados se aproximam do que vem sendo chamado de nova classe
média – trabalhadores que ascenderam socialmente e tiveram, nos últimos anos, aumentado
seu poder de consumo. Trata-se de grupo que geralmente não teve o mesmo acesso ao capital
cultural e à escolarização da classe média tradicional, mas que, por meio de trabalho árduo,
intensas jornadas (Jessé Souza os chama de “batalhadores” ou “nova classe trabalhadora”),
somado ao crédito e às demais vantagens oferecidas pelos governos do Partido dos
Trabalhadores, encontrou oportunidade para crescer em qualidade de vida e poder aquisitivo,
passando também a contratar serviços e a frequentar locais antigamente reservados a estratos
sociais mais abonados (SOUZA, 2010). Como diz Pablo Holmes, “Pacific deixa nosso olhar
transitar para esse novo Brasil, em que os velhos diagnósticos da sociologia parecem
necessitar, senão de reformulação, de alguma forma de atualização” (HOLMES, 2011, p. 31).
Mar e terra. Casas e navio. É significativo que sejam espaços privados, emoldurados
por paredes que promovem a sensação de confinamento. Não são filmes passados em praça,
em praia, em parque. Apesar de privados, com circunscrições íntimas, são territórios muito
visados, observados, filmados, seja pelo circuito interno de segurança ou pelos próprios
ocupantes. Porém, nenhum dos filmes adere ou critica de maneira simples a onipresença das
câmeras nos tempos contemporâneos ou a invasão da privacidade alheia, já que registrar e
montar imagens de momentos pessoais é também um gesto dos próprios filmes que, no
entanto, fazem isso ao seu modo, distanciando-se tanto dos dispositivos de vigilância quanto
dos shows de intimidade na televisão.
110
Em Pacific e Doméstica, espaço físico, espaço cênico e espaço social se misturam.
Casas, prédios e navio são, a um só tempo, palco e coxia de personagens que performam dia e
noite, tanto nas áreas comuns quanto nos lugares privados. É curioso que o recorte que
circunda o espaço promova uma espécie de suspensão e fechamento, isolando os moradores e
viajantes do restante do mundo. No que toca especialmente às relações da classe média,
mesmo no universo da ficção, não é raro que vejamos filmes com mínima variação de
locação. Arnaldo Jabor fez uma trilogia de filmes – Tudo Bem (1978), Eu te amo (1981) e Eu
sei que vou te amar (1986) – que se passavam inteiramente em apartamentos. Domingos de
Oliveira filma seus personagens predominantemente em apartamentos ou nas ruas e bares
entre Baixo Leblon e Baixo Gávea. Muitas das produções da Globo Filmes, com a influência
da linguagem televisiva, desenvolvem-se em casas e apartamentos montados em estúdios. O
confinamento e a classe média andam juntos em diversas obras do cinema brasileiro, que
muitas vezes acabam denotando a baixa permeabilidade desse grupo a universos de outras
classes – uma espécie de fechamento em si. As relações desse estrato social com outras
classes costuma se dar dentro de seu próprio ambiente, de seus lares, e muito raramente em
espaços públicos ou nos espaços de outras classes.
No caso dos dois filmes analisados, o fechamento em internas ou espaços delimitados
é radical. Em Doméstica, quase não se vê rua ou cidade – talvez uma exceção na breve
passagem em que Vanuza dirige um carro, sítio que não deixa de ser, de certa forma, interno.
Apesar disso, críticos, acadêmicos e espectadores veem neles a abordagem de questões de
classe. Por quê? A respeito de Edifício Master, Consuelo Lins discorre:
O diretor não queria fazer um filme ‘sobre a classe média’ em geral, mas com
indivíduos concretos, e por isso o interesse em abordar moradores de um único
prédio. Ele pressentia, no entanto – como acabou acontecendo –, que o espectador
teria possibilidades de sobra para estabelecer ligações entre a vida que iria encontrar
ali e a condição geral das camadas médias mais modestas da população brasileira
(LINS, 2004, p. 140).
A concentração espacial, presente nos dois filmes, acaba por chamar atenção ao que
está fora das delimitações do filme. Se em Pacific são a vida cotidiana e o trabalho que estão
fora de campo (essa parece ser uma recorrência em filmes que tratam mais centralmente da
classe média e um recurso que sublinha alienação e futilidade, se lembrarmos que A opinião
pública também destaca os momentos de lazer), em Doméstica o fora de campo abriga a vida
privada das trabalhadoras. Com a família e a própria casa sempre fora de campo, convivem
mais com os filhos dos patrões do que com seus próprios. Seus dramas pessoais são, por
111
vezes, narrados por elas, rememorados – mas as interações com a família e na própria casa
permanecem fora de campo.
No filme de Mascaro, com frequência encontramos planos dos empregados posando
com um olhar que mira o fora de campo, sendo que em alguns segmentos (Dilma, Sérgio),
este é o plano final: trata-se de um encerramento marcante, que deixa o personagem em
aberto, insondável. É como se o filme nos indicasse que não se pode conhecer aquelas pessoas
por completo, que algo ali extravasa os limites do enquadramento – e do próprio dispositivo
arquitetado. No segmento de Dilma, após a confissão das dificuldades conjugais, a
personagem é abandonada pela adolescente, que sai de cena mas deixa a câmera ligada,
registrando Dilma imersa em seus pensamentos. Ela olha para o fora de campo enquanto o
espectador fica a conjecturar sobre suas lembranças, seus sentimentos e reflexões, a aridez de
sua vida pessoal, o grave abuso nas relações de gênero – um lembrete dos problemas de um
Brasil profundo que ora, de dentro de uma residência de classe alta numa capital, julgam-se
tão distantes ou superados. Já Sérgio, ao tentar escapar de uma cinegrafista onipresente e
invasiva (que o desperta em seu quarto, que filma sua habitação antes que ele tenha terminado
de se vestir, que tece um discurso sobre ele como se não estivesse presente, como se não
tivesse voz ou desejos próprios), afasta-se e se dirige à garagem. Desvencilhando-se da
câmera colada ao seu rosto enquanto comia, vai olhar a rua, voltando-se para o fora de campo,
convocando a vida além das grades da casa.
O fora de campo se estabelece, em Doméstica, como uma “reserva” de experiência,
que acolhe os dramas privados, universos familiares e histórias de vida. Alguns problemas
recorrem nessas histórias – abusos de companheiros, relações familiares conturbadas (filho
viciado, marido alcoólatra, abandono), episódios trágicos, trabalho infantil, migração do meio
rural – e são acionados pelos relatos e pelo olhar dos personagens ao horizonte, expandindo a
cena para além dos limites das casas dos patrões, convidando a imaginação para um passeio
por outros espaços.
Tanto Pacific quanto Doméstica foram filmados por leigos em câmeras digitais leves,
de fácil manuseio, com captação de áudio acoplada, som sincrônico, em situações
corriqueiras, seja em viagem ou em casa. São obras de pouca ou inexistente intervenção sobre
as imagens – não há comentários em off, narrações, dublagens, alteração de velocidade, trilha
sonora extra-diegética, legendas ou cartelas (excetuando-se as breves inserções iniciais de
112
Pacific). Diríamos, portanto, que se trata de filmes que, de certo modo, pretendem-se crus, em
que a montagem se torna primordial, embora mais circunscrita a funções de seleção,
ordenação e duração, evitando incidências mais explícitas. No entanto, recordemos os
apontamentos de André Brasil: “uma montagem imanente – próxima à matéria sensível do
mundo – não significa, sejamos enfáticos nisso, ausência de mediação” (BRASIL, 2011, p. 9).
Ambos os filmes poderiam, assim, ser remetidos ao cinema direto. Pautado por
elementos como “prioridade da palavra sincrônica, papel mais importante da montagem,
estrutura mais solta das partes e dos modos de exposição” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 81),
o direto renovou a escritura dos documentários, produzindo filmes que buscavam se
aproximar da duração real dos acontecimentos, privilegiando as interações espontâneas de
atores sociais entre si, mais do que com um diretor-entrevistador. A respeito do direto, Jean-
Louis Comolli pontua: “com a câmera na mão e os microfones mais leves, a ferramenta se
adapta ao corpo, a técnica se torna roupa, a máquina tende a se tornar prótese. (...) Filmar
torna-se o possível de cada um” (COMOLLI, 2008, p. 109).
Apesar da aparente transparência, o direto é marcado por um princípio produtivo:
desenvolve-se um fenômeno de interprodução entre acontecimento e filme. Mesmo que se
queira apenas registrar e resguardar determinada situação, não se pode evitar de fabricá-la: um
“fragmento, a partir do momento em que uma câmera o designa para filmá-lo, não é mais
igual a si próprio mas igual a ele mais a câmera” (COMOLLI, 2010, p. 9).
O que, nos casos expostos, configura-se como novidade é que, nesse cinema direto, o
cineasta não faz parte da cena; o direto é aqui filmado não por quem é profissional, mas por
alguém comum que tem envolvimento pessoal com o universo filmado. Trata-se de um direto
filmado de dentro das relações, por pessoas nelas apanhadas por outros motivos que não
somente a decisão de filmar. Se o direto já permitia maior proximidade ao ambiente pelo
documentarista que vinha de fora registrá-lo, instiga-nos o que aconteceria com o direto
“interno”, filmado por aqueles que não são alheios ao contexto, mas participantes da ação. A
propósito do direto, mais uma vez Comolli comenta:
Com o cinema direto, temos o próprio corpo do operador que carrega a câmera,
temos essa pressão física constante no ato de filmar, uma respiração, um corpo, uma
presença. Isso significa dizer que, por essa física dos corpos, a atenção se dirige cada
vez mais para a relação constituída na filmagem. De cada lado da máquina há
alguma coisa do corpo. Alguma coisa do sujeito. Essa relação entre quem filma e
quem é filmado via máquina significa a redução da distância que sempre se coloca
no trabalho de mise-en-scène, e, ao mesmo tempo, aumenta a própria possibilidade
de representar o íntimo (COMOLLI, 2008, p. 110).
113
Se é próprio ao direto certa promoção da intimidade, um “direto interno”, preservado
de presenças exteriores, em que a câmera medeia relações entre pessoas que já são habituais,
poderia acentuar esse processo e torná-lo quase uma fusão. Teoricamente. Para a pesquisadora
Ilana Feldman (2013), em um artigo que examina as dinâmicas de apropriação do olhar do
outro nos novos regimes de visibilidade, nestas obras46 se observa um “recolhimento da
enunciação fílmica”. Tal recurso favorece a inclusão dos enunciados dos personagens. Porém,
de acordo com Feldman, as dinâmicas de inclusão não necessariamente promovem uma
proximidade; pelo contrário, esse gesto, com a intervenção da montagem, muitas vezes
significa uma reposição da distância e da noção de separação.
O direto, aqui, ainda se conjuga com o filme de família, o filme de arquivo, o que traz
consigo toda uma série de características. Em Doméstica e Pacific, ingredientes importantes
como relações de poder ainda serão adicionados, o que desestabiliza a possível conclusão de
que a intimidade que o direto proporciona somada à preservação da intimidade entre filmados
já íntimos geraria simplesmente um acúmulo de intimidade. A soma aqui não é exata,
configurando-se como operação mais tortuosa, que pode se desviar, inclusive, para a
subtração e a divisão. O “direto de dentro” não significa, a priori, um acréscimo de liberdade
ou proximidade – coerções, convenções e constrangimentos também se fazem presentes em
universos íntimos e nas relações de trabalho doméstico. Filmar é sempre, além disso, “tomar
alguma distância”, colocar-se em posição minimamente exterior.
Se no direto dos anos 1960 e 1970, usava-se a expressão da “mosca na parede”
(NICHOLS, 2007) como metáfora para dizer dos diretores em sua intenção de observação
distanciada e tentativa de presença imperceptível nos ambientes, agora nem na forma de
inseto sua visita acontece. Constitui-se assim um cinema em que o trabalho da equipe
acontece inteiramente em reuniões de planejamento e, posteriormente, na ilha de edição. Com
isso, o cineasta perde a aventura de estar em set, de presenciar algo acontecendo não só diante
de sua câmera, mas perante seus olhos, ouvidos e pele. E isso tem implicações profundas para
toda uma concepção de cinema presencial e do encontro, tão em voga no documentário
brasileiro contemporâneo, cuja força por vezes se extrai das complexas e ricas relações entre
um diretor, sua equipe e determinado universo de filmados (O Fim e o princípio, A falta que
me faz, Terra deu terra come, entre tantos outros). Reverberações acontecem também para
questões de autoria, democratização dos meios, assim como uma reorganização do que se
entende pelos ofícios de diretor e montador.
46
Além dos filmes aqui trabalhados, a autora cita Rua de mão dupla (Cao Guimarães, 2004) e Avenida Brasília
Formosa (Gabriel Mascaro, 2010), entre outros.
114
Trata-se de filmes, portanto, que trabalham com arquivos, mas de forma
absolutamente singular. Para começar, porque são arquivos de um passado recente ou mesmo
de um presente, diferentemente do que ocorre com a maioria dos filmes que recorrem a
imagens de anos ou décadas atrás, que tematizam questões de memória, de história individual
e coletiva. Mas, além disso, por serem arquivos (no caso de Doméstica) produzidos sob
encomenda para o filme e não simplesmente encontrados em cinematecas ou baús de família.
Os filmes de Pedroso e Mascaro colocam uma forte diferença em relação aos de Jonas Mekas,
Peter Forgács ou Harun Farocki. Estes buscam arquivos de outras épocas, manipulam –
congelam, aceleram, inserem cartelas, comentários – as imagens, adentram o universo íntimo
de uma família como documento da história de um povo, ordenam memórias, ressignificam o
cotidiano, revelam novas dimensões de um vivido não consciente do futuro (ou da
proximidade da beira do abismo, no caso dos filmes pré-guerra).
Já Pacific e Doméstica não investem na busca de uma memória perdida em algum
lugar recôndito do passado, mas na produção de uma. Atuam, de maneira enviesada, como
testemunha de uma história, produzindo memórias de um tempo presente, da tônica de
determinadas relações situadas no Brasil, da vivência de certas classes, que poderão ser
acessadas no futuro. É importante enfatizar que a aposta dos diretores neste “direto interno”
está na captura das relações e não do registro de personagens ou classes objetivados,
observáveis em si. Com a recente formalização do trabalho doméstico, cada vez mais a figura
da “empregada fixa”, de contrato mensal, que em alguns casos dorme no trabalho e habita o
mínimo quartinho, rareia-se na classe média, tendendo para a substituição pelas diaristas ou
faxineiras ocasionais. Doméstica produz, assim, uma memória de algo que está possivelmente
em vias de desaparição. Já Pacific preserva o retrato de uma classe média em ascensão,
eufórica, provavelmente resultado das políticas dos governos recentes.
São arquivos “frescos”, com impressão de pequena mediação, filmados de dentro – um
direto de arquivo, um arquivo em direto. Pode ser arquivo, mas não é found footage. Pode ser
direto, mas não há encontro entre cineastas e sujeitos filmados. Pode ser filme de família, mas
não é registro das datas festivas, dos primeiros passos do bebê, do aniversário do avô. Pode
ser produção amadora, mas direcionada e orientada por uma equipe profissional. Assim, a
bibliografia sobre imagens de arquivo, cinema direto, produção do amador, filmes domésticos
nos serve somente até certo ponto porque os filmes embaralham, de maneira bastante
intrincada, todas essas fronteiras. Pacific e Doméstica trazem em si uma medida de invenção
que desconcerta espectadores e pesquisadores.
115
4.4 A mise-en-scène do amador
podemos então questionar se o espectador comum não ganhou ele igualmente uma
consciência do meio que lhe inibe qualquer ingenuidade. A ser assim, esta perda da
ingenuidade teria como uma das consequências que o auto-retrato deixaria de ser,
muitas vezes, um gesto de autenticidade para se revelar uma voluntária auto-
estetização (NOGUEIRA, 2008, p. 22).
Por mais que Doméstica e Pacific possam compartilhar características com os filmes
familiares de arquivo, sendo filmes gravados por pessoas nos anos 2010, todo um novo
contexto de mediatização se coloca. No entanto, o gesto de filmar, ainda que se tenha
banalizado, não é sempre anódino. Como indica Comolli, trata-se de “tecer sua própria linha
na tapeçaria labiríntica das representações, o que de modo algum seria desprezível”
(COMOLLI, 2008, p. 110). Michèle Garneau comenta as imagens realizadas a partir da
modernidade em sua relação com as comunidades filmadas: “É uma ‘comunidade que vem’,
retomando o título de uma obra do filósofo Giorgio Agamben, mas é também – e esse ponto é
crucial – uma comunidade mediatizada pelos aparelhos, uma comunidade aparelhada”
(GARNEAU, 2012, p. 85).
Em qualquer tempo, participar do ambiente que se filma implica um tipo de interação
com a câmera e entre os filmados muito singular, que se traduz na estética do registro.
Consuelo Lins e Thais Blank discorrem sobre o filme de família:
116
vivida e recebe olhares, sorrisos, acenos que se dirigem diretamente para a lente
(LINS; BLANK, 2012, p. 62-63).
Nos filmes amadores, a câmera dificilmente é presença neutra ou distante. Por sua
maior estabilidade (se comparada ao navio cambaleante e aos turistas ansiosos de Pacific), em
alguns planos de Doméstica, é a inserção de uma voz que nos lembra de que a câmera
corresponde ao olhar de alguém, presença e personagem em cena – nós, que estamos tão
acostumados a ver cinema como uma visão em terceira pessoa e a eclipsar das imagens seu
operador. Muitas tomadas aparentemente objetivas para olhos tão acostumados a esse modo
predominante, como a observação das empregadas em atividades diversas, revelam-se
subjetivas num susto, devido a algum elemento de quebra: a voz dos jovens oriunda do fora
de campo, um olhar dos filmados para a câmera, um comentário, uma solicitação. Tendo as
câmeras em mãos, eles não resistem em filmar a si próprios e a se colocar nas imagens, ainda
que esta não tenha sido a tarefa. Vaidade e exibicionismo provocados pela presença da câmera
perpassam tanto os sujeitos que filmam quanto os filmados, como no momento em que Flávia
(a empregada da empregada) dá um giro com o corpo, desfilando e dançando na frente das
lentes ou quando Felipe filma a si próprio sozinho tocando violão em seu quarto47. De um
lado, os personagens não resistem à atuação e à performance para as filmadoras; de outro,
Mascaro não resiste em manter as imagens na montagem. Elas fazem parte do jogo.
Observa-se, tanto em Pacific quanto em Doméstica, uma função da câmera que não se
percebia nas imagens amadoras de outros períodos históricos. As câmeras digitais, ao
contrário das Super 8 ou das de vídeo, possuem um visor ou video assist que permite o
retorno imediato da imagem gravada. Filma-se monitorando uma pequena tela que já antecipa
os resultados que, anteriormente, só eram acessíveis após a revelação ou com o auxílio de um
videocassete. A câmera dos filmes de Pedroso e Mascaro não apenas grava, mas funciona
também como uma espécie de espelho por retribuir a imagem que se posiciona à sua frente.
Assim, nos vídeos contemporâneos, a câmera aponta para os dois lados: de um, capta a
imagem, de outro, a oferece.
Essa característica da câmera digital tem implicações decisivas para o conteúdo e a
forma dos filmes. Algumas delas são a exacerbação do gesto de vaidade, o estímulo ao
narcisismo e a constante autoconsciência, mas aqui destacamos a maior possibilidade de
integração, nas imagens, daquele que filma, já que desobrigado da necessidade de olhar pelo
viewfinder. A câmera, por vezes, torna-se apêndice não do olho e do rosto, mas da mão – o
47
Nesse sentido, a cessão de tripés para os jovens não nos parece ingênua e talvez já antecipasse (e incentivasse)
momentos como esse.
117
que permite, com maior facilidade (pois a monitoração dos limites do enquadramento ocorre a
certa distância) que o próprio rosto de quem filma seja posto em quadro, diminuindo a
separação e a polarização entre aqueles que ficam atrás e aqueles que ficam à frente da
câmera. Sobre filmes de família de outros tempos, Lins e Blank comentam que o cinegrafista
amador precisa “se retirar da família para produzir imagens dela” (LINS; BLANK, 2012, p.
60). Se antes, o operador da câmera era apenas voz, hoje pode ser voz e imagem. O corpo do
cinegrafista se tornou mais livre e pode passar de trás para frente da câmera com um grande
incremento de mobilidade. A respeito do direto, Comolli pontua que “aquele que carrega a
câmera adere a ela” (COMOLLI, 2008, p. 110). Talvez isso já não se dê com tanta
intensidade: a adesão pode ser relativa. A câmera pode mudar de mãos, passar de uns a outros
(como no plano em que, na cabine do cruzeiro, a filha começa filmando e entrega a câmera
para o pai, que lhe ensina a usar o zoom para observar os pés do avô, no quarto conjugado), de
braços que sustentam a superfícies que amparam.
Em Doméstica, a jovem Perla é registrada enquanto se arruma, usando a câmera quase
como espelho, supervisionando sua própria aparência – indecisa, prende o cabelo com um
elástico, tira um pedaço da franja, solta-o novamente. Claudomiro Neto insere seu rosto diante
da câmera repetidas vezes, testa sorrisos e caretas, levanta as sobrancelhas. Em dado
momento de Pacific, uma esposa pergunta para o marido se está bonita e ele, para avaliar, a
observa através de um movimento de câmera vertical. Em tempos de democratização dos
meios de produção de imagens, um dos enquadramentos recorrentes nas fotos postadas em
fotologs, Orkut, Facebook, Instagram e afins, já há alguns anos, é a da pessoa que clica a si
mesma afastando a câmera de seu corpo por meio do gesto do braço estendido: o selfie. Essas
imagens – e toda uma estética do corpo inclinado, da pose contorcida, dos ombros e bíceps
que preenchem parte do quadro – que já vinham se proliferando em registros fotográficos nas
redes sociais, têm agora suas correspondências nas imagens em movimento. Constitui-se,
assim, toda uma nova possibilidade de autorretrato, além de uma transformação da
composição (com uma leve rotação) do close-up. Um casal em Pacific gira ao som da música,
numa festa no convés do navio, num momento filmado pelo rapaz, que comanda a câmera
com um dos braços esticado. Outro casal, durante o réveillon, registra o próprio beijo, em
câmera elevada também por um braço descompensado.
Também recorrente é a imagem produzida pela câmera amparada sobre uma superfície
de altura mediana, como uma mesa. Em Pacific, um casal de senhoras toma drinks sentadas
no bar observadas por uma câmera, sobre a mesa, disparada por uma delas, que no entanto se
mantém afastada durante o tempo do plano, lançando às lentes olhares fugidios. Em outra
118
cena, uma esposa filma o marido enquanto este simula cantar ao microfone; ela repousa a
câmera no piano e entra em quadro, para se situar ao lado dele e ambos posarem para o
aparato – no mesmo plano, de subjetiva a câmera se torna objetiva. Em Doméstica, temos um
plano em que a câmera se encontra dentro de um armário, observando Dilma abaixar-se para
pegar uma panela – uma subjetiva de ninguém, talvez apenas a experimentação de um ponto
de vista inesperado, uma brincadeira com a câmera. No mesmo filme, após deixar Claudomiro
Neto e sua irmã na escola, Vanuza retira a câmera ligada do banco do passageiro e a posiciona
no painel do carro, de frente para si. Sozinha no carro, ela canta uma música romântica no
rádio, chorando e fazendo comentários como “é muito difícil amar alguém e não ser
correspondido” – numa cena de atordoante auto-mise-en-scène.
Percebe-se, pela análise desses pequenos trechos de ambos os filmes, uma mise-en-
scène complexa, que, embora desenhada por amadores, dificilmente se poderia chamar de
ingênua ou simplória. Câmeras que traçam movimentos vertiginosos, que variam quanto à
perspectiva, longos planos-sequência, personagens que entram e saem de quadro, vozes que
remetem ao fora de campo, passagens de interna à externa, uso de espelhos e reflexos que
revelam o cinegrafista são apenas algumas das possibilidades exploradas nos filmes. Já o
áudio parece ser utilizado com menor consciência e baixo nível de experimentação. Os
personagens de Pacific não raras vezes comentam as imagens que fazem, como se narrassem
uma história que se desenrola em tempo real, porém de maneira bastante descritiva e
ilustrativa: “hoje, dia 31 de dezembro de 2008, estamos no aeroporto internacional de Porto
Alegre” ou “veja o mar, a pedra, o navio lá ao fundo, dá um close no navio”. A voz não
adiciona informações, interpreta ou acrescenta nuances às imagens, restringindo-se a
comentar de maneira bastante imediata cada etapa dos acontecimentos, talvez com o objetivo
de conduzir a viagem para possíveis espectadores familiares ou de identificar cada detalhe
para os espectadores esquecidos que serão, eles mesmos, no futuro. A narração dos guias
turísticos que explicam os procedimentos da viagem e as instalações do navio acaba por ser
aproveitada na montagem do filme de maneira arguta por Marcelo Pedroso, que assim se vê
livre da necessidade de intervenções ou cartelas explicativas para o espectador, utilizando um
recurso de transmitir informações de modo diegético – mantendo-se assim, um filme sempre
em direto. É diegética (e direta) também a utilização freqüente das músicas populares nos
rádios e dos programas de televisão em Doméstica, que formam uma trilha sempre
espontânea, que brota do próprio ambiente.
Assim, tanto os turistas de Pacific quanto os jovens de Doméstica parecem unir um
modo mirabolante e sofisticado de apreender imagens com uma maneira convencional de
119
produzir o som. Mesclam a virtuose de um cinema maneirista com o áudio do telejornalismo e
da locução esportiva mais convencional – há que se reconhecer, contudo, que o jornalismo
surge como paródia, em diversos momentos, em que os personagens fazem troça dos formatos
conhecidos de entrevista.
Em tempos de “comunidade aparelhada”, vale notar que as câmeras não mais saem do
armário apenas em ocasiões especiais. Se antes o registro doméstico acompanhava, sobretudo
(mas não apenas), episódios extraordinários da rotina familiar – festas, aniversários,
casamentos –, hoje os momentos gravados não necessariamente seguem critérios de
relevância ou destaque em relação ao dia a dia. Para André Brasil, que discute o papel que a
produção de imagens exerce hoje na vida dos sujeitos, é “como se a viagem só existisse ao se
transformar em imagem e como se os processos de subjetivação ali se efetuassem – não antes
– mas juntamente ao ato de sua exposição para a câmera” (BRASIL, 2010, p. 7).
Diferente de A opinião pública, em que a classe média era apenas observada pelo
cineasta, aqui ela se exprime também nos modos como produz as imagens de si e dos outros.
Os turistas do navio e os jovens documentaristas se revelam não apenas enquanto pessoas ou
atores sociais, como também se expõem na condição de portadores de um olhar. O espectador
tem acesso ao que lhes chama a atenção, à maneira como observam, por quanto tempo olham,
como se dispersam, com o que se encantam, como manuseiam o aparato; assim é criada uma
possibilidade única de encontro com sua perspectiva, seu ponto de vista.
Logo após os créditos iniciais, Doméstica nos apresenta, a partir de um fade in, a uma
imponente mansão branca, de dois andares, ladeada por gramados e palmeiras tropicais. No
áudio, ressona a voz grave e ao mesmo tempo suave de um narrador: “Era uma vez uma ilha,
em que moravam o amor, a alegria e outros sentimentos”. As expectativas (ficcionais?)
criadas nesse primeiro plano são, em seguida, quebradas. Vemos Vanuza, uma empregada
uniformizada no que imaginamos ser o interior daquela residência, ouvindo no rádio o
desenrolar da história conduzida pelo locutor. Mais uma vez, Mascaro se aproveita de
recursos diegéticos – e de artifícios de montagem, certamente – para informar, brincar com
expectativas e, nesse caso, produzir efeitos irônicos, sem, no entanto se afastar da imanência
do filme e das premissas do cinema direto. O diretor tece um comentário sutil, que diz tanto
do isolamento de uma elite social como antecipa questões seminais que surgirão ao longo do
120
filme, usando apenas de elementos internos à cena, aparentando uma não-interferência
exterior.
O amor, a alegria e outros sentimentos menos nobres – os afetos que habitam a ilha.
Pairam, na mise-en-scène de Doméstica, elementos tão ambíguos e complexos quanto o
carinho, a gratidão, o exibicionismo, a falta de lugar, o sacrifício, o sentimento de posse, a
obediência, o constrangimento, o erotismo. Já o navio Pacific, também cercado de água por
todos os lados, talvez dê a ver relações menos complexas entre partes, mas algumas variações
de sentimentos se fazem notar: euforia, solidão, fascínio, paixão, cansaço.
Importa ver, na mise-en-scène dos filmes, como a encenação se constrói temperada por
afetos e por relações de poder. Em Doméstica, são os adolescentes que recebem a câmera e a
tarefa de filmar suas empregadas, mas nem por isso podemos considerá-los como os diretores
absolutos da cena; o poder social não coincide completamente com o poder cinematográfico.
Se a câmera lhes dá autoridade, a condição de objeto de interesse confere uma certa
reverência às empregadas. O dispositivo não produz, portanto, uma simples cisão entre uns
que recebem um poder e outros que devem a ele se sujeitar. Em muitos momentos, vemos a
mise-en-scène sendo construída de maneira conjunta, a partir de sugestões das observadas –
Dilma propõe a Perla “se quiser, eu vou te contar depois a história de como cheguei a São
Paulo”.
Doméstica parece centrado em um projeto que busca desvelar as relações de classe
entre patrões e empregados no interior da intimidade das residências brasileiras e, nesse
sentido, é importante que busque um certo número de personagens, num intuito de apreender
uma mínima multiplicidade de modos de interação. Assim, as mises-en-scène são tão variadas
quanto seus personagens, oscilando ainda de acordo com questões de gênero, raça, região do
país e a proporção na desigualdade de renda. Para Comolli, “o cinema faz com que as
representações sociais passem pelas grades da escritura” (COMOLLI, 2008, p. 99), o que nos
leva a indagar pelas clivagens internas à cena, pela maneira como o documentário dá conta
das relações sociais de um mundo vivido.
Vemos, entre a dupla Flávia e Bia (cuja mãe também é uma empregada), uma relação
mais horizontal, em que Flávia recebe espaço para se expressar e toma a cena para si,
dançando e desfilando diante do menino que cuida, mas também da câmera. Flávia é
observada em atividade, mas também concede entrevista, responde as perguntas de Bia, narra
suas histórias e traumas – é, de fato, uma protagonista. É interessante a maneira como se
apropria de uma inversão proposta pelo projeto/dispositivo: “eu que sou a empregada, eu
tenho que me aparecer”. Já a composição das cenas no fragmento da empregada Lena é
121
inteiramente diferente. Trata-se de uma mise-en-scène que oculta Lena o tempo todo, nega-lhe
a fala, nega-lhe a imagem. Juana opta por filmar seu próprio depoimento e uma entrevista
com sua mãe, mas o filme não revela nenhuma fala de Lena (não se sabe se ela jamais foi
ouvida ou se o material não foi incluído na montagem de Mascaro). Santiago reverbera, aqui,
na falta de closes e primeiros planos da empregada, desvelando uma distância cinematográfica
que poderia equivaler também a uma distância relacional. No entanto, em Santiago as
imagens que testemunham a cisão de dois universos são acompanhadas de uma reflexão em
voz over, em que João Moreira Salles examina, critica e toma consciência dos componentes
sociais que informavam aquelas imagens; já no segmento Lena/Juana vemos a família imersa
nas contradições quase em estado bruto, sem tematizá-las enquanto tais.
O segmento de Lena e Juana talvez seja aquele que mais revele as profundas
diferenças entre uma relação e sua reflexão, entre o que se faz e o que se diz. Ali onde parece
haver mais amenidade é onde se sedimentam mais agudamente as diferenças de classe. Se
Juana diz “A nossa relação é muito boa. Não é uma relação de patrão-empregada. É mais do
que isso. Ela mora aqui, ajuda em casa, é da família”, o que a câmera acaba por registrar é,
de fato, uma relação de patrão-empregada. A exploração e a negligência, que são veladas e
abafadas por um discurso que nega qualquer desigualdade calcada na relação de trabalho,
irrompem na própria mise-en-scène. Num movimento de câmera que funciona como síntese
de toda a situação, Juana faz uma panorâmica que parte da cozinha, encontrando Lena em
seus afazeres, curvando-se para limpar armários, e se dirige para a direita, passando por uma
parede, até chegar na sala, onde Lúcia se deita ao sofá com Fernandinha (a bebê de Lena) no
colo. Uma divisória de concreto evidencia o abismo entre a condição das duas mulheres.
Lena, embora seja a retratada, aparece quase sempre como coadjuvante ou figurante,
um vulto nas imagens. A profundidade de campo, explorada por Juana, acaba por servir a um
posicionamento de Lena quase sempre em segundo plano, enquanto outras personagens e
ações se passam mais próximas da câmera. O segmento se inicia com uma imagem belamente
composta em que vemos Fernandinha em primeiro plano num carrinho, fitando a câmera, e
Lena ao fundo, de costas, no tanque. Nos momentos em que não está afastada, distante ou
com o rosto oculto, Lena cruza o espaço da cena fugazmente como um fantasma. Quando
fala, sua voz não se faz audível. Na marcante foto depois do parto no hospital, vemos Lúcia
com o bebê em primeiro plano e Lena sentada na cama ao longe, num espaço em que o flash
sequer a alcança, observando aquela situação. “Fui a primeira a dar o primeiro banho nela”,
diz Lúcia, praticamente usurpando a condição de mãe de Lena.
122
Assim, a violência apaziguada e reprimida pelo discurso encontra, na força das
imagens – que parecem se construir à revelia das intenções manifestas da cinegrafista –, lugar
para se instalar. É justamente porque essa representação de Lena é feita não por um diretor
alheio ao contexto, mas pela filha de sua patroa, que seu olhar, conformador da encenação,
organiza os elementos e personagens no espaço de maneira tão significativa. Notável é a
capacidade daquelas imagens – tanto as fotos montadas em murais quanto os vídeos
realizados para o filme – de cifrar, condensar e dar voz a traços não ditos de uma relação.
Já na sequência de Gracinha e Alana, a mise-en-scène mais compartilhada (entre
filmadora e filmada) possibilita a emergência das ambiguidades da relação entre patrões e
empregados domésticos de maneira mais direta do que no segmento de Lena e Juana. Numa
mesma cena, Gracinha comemora os presentes dados pela patroa, espremida num quarto
claustrofóbico, e revela sua ausência nos últimos momentos de vida de seu único filho,
assassinado, ao emendar meses de trabalho sem folga, cuidando da avó de Alana. Em pouco
tempo, a montagem constrói o arco dramático de uma personagem cômica, que há poucos
minutos dançava com a toalha na cabeça e fazia faxinas notívagas, e paulatinamente se revela
trágica.
Enquanto algumas performam ativamente para a câmera, dançam, cantam o hino de
seu time, mostram os livros preferidos, narram episódios pessoais, outras tentam se esconder,
resguardar algo de sua privacidade e revelam todo o seu constrangimento com a situação de
filmagem. Felipe aborda Lucimar com uma folha de papel em mãos: “eu ‘tô’ gravando um
documentário, tudo bem se eu te filmar durante uma semana, mais ou menos, gravar seu
cotidiano, sua vida?”. Ao que a moça responde simplesmente: “tudo bem” e assina o
documento de autorização sem sequer ler. Ali toda uma questão complexa é evidenciada e o
espectador pode tomar consciência de alguns elementos controversos que subjazem à própria
concretização da filmagem. Patrões e empregados possuem relações de poder e autoridade
anteriores à realização do filme e, assim, a proposta do filme pode ter soado, para alguns,
como uma continuação dessa relação de dominação/obediência. A partir dessa sequência,
desconfiamos da real possibilidade de livre arbítrio no ato de concordância e na cessão do
direito de imagem. As prévias relações de poder não simplesmente se interrompem quando da
realização do documentário; elas valem durante, modulam o filme e se estendem depois dele
ter se encerrado, conforme tratamos no capítulo 3. Diz Comolli: “as linhas de força das
relações de poder são ativas, e por isso legíveis nos sistemas de representação. Pois é
precisamente pelas representações que as sociedades se certificam de suas relações com os
seus sujeitos” (COMOLLI, 2008, p. 99). Acreditamos que isso valha sobretudo para o “direto
123
interno”, com as imagens realizadas com e pelos próprios atores sociais, peças de complexas
relações, interagindo e se filmando.
Os constrangimentos da vida social certamente passam pelas grades de escritura do
documentário e isso não envolve apenas a anuência das empregadas e sua própria presença
nas filmagens, como as especificidades, tensões e possibilidades da cena propriamente dita.
Sérgio, o empregado, mostra-se absolutamente constrangido e reticente diante da fala de sua
patroa, recheada de ambigüidades, da exposição de uma dívida, da manifestação de uma
suposta generosidade que vem acoplada a uma cobrança : “ele tem o canto dele, ele come da
minha comida, ele senta na mesa com a minha família, ele convive comigo como se fosse um
avô pras minhas filhas”. Após a comemoração de Natal, Sérgio sai com seu prato para o
portão da casa, distanciando-se de todos ali, inclusive da câmera.
Comportamentos como esse, hesitantes e reservados, percorrem todo o filme, talvez
como exercício de uma possibilidade de resistência diante do poder do outro – se não é
sentida liberdade para negar ou interromper a realização do filme, pelo menos há formas de
resguardo, fuga, manutenção de privacidade e integridade nas filmagens e entrevistas. As
empregadas do filme sabem colocar certos limites; facilitam a entrada dos jovens em
determinados caminhos, interceptam outros. Lucimar responde às perguntas de Felipe de
maneira cifrada, enigmática, mal contendo um sorriso diante das fotografias antigas,
lembranças do tempo em que ela e a patroa eram amigas inseparáveis, enquanto precisa
responder a perguntas como “você gosta de usar uniforme?”. A personagem mantém algo de
insondável. E a tão impactante frase “eu considero que eu tenho liberdade”, que fecha o
filme, acompanha o espectador para fora do cinema. Ali, naquele encontro desencontrado,
naquele rosto misterioso, naquelas falas abreviadas, o filme se encerra, em corte brusco.
Em Doméstica, não conhecemos as personagens em si, em retratos objetivos, mas
sempre em relação. Não são apenas Lucimar, Gracinha, Lena, Sérgio, Dilma... Mas Lucimar
por Luiz Felipe, Gracinha por Alana, Lena por Juana, Sérgio por Jenifer, Dilma por Perla. O
dispositivo de infiltração e o direto interno propiciam mais do que a visão dos personagens, a
captura das relações entre eles. Permitem a negociação entre filmadores e filmados, que às
vezes constroem juntos um itinerário para as cenas. Eles dialogam em torno do que está sendo
filmado, muitas vezes com cumplicidade: Alana repreende Gracinha por se deixar filmar de
sutiã; esta reclama porque Alana a registrou limpando o sofá com a blusa; as duas juntas
refletem sobre os registros já feitos e sobre o que seria esperado pela produção. Dilma sugere
que pode contar a história de como foi parar em São Paulo. Comparando-se com Santiago e
Babás, aqui há um pouco mais de permeabilidade para que os empregados participem
124
ativamente de seu retrato (isso depende, é claro, do tipo de relação estabelecida em cada
casa), escolhendo o que querem revelar, trazendo assuntos de seu interesse ou sugerindo
cenas. No segmento dedicado a Vanuza, a moça inclusive dirige a câmera para si mesma, num
forte gesto de auto-mise-en-scène. Depois que Claudomiro parte para a escola, Vanuza se
filma, chorando e cantando junto a um hit de Reginaldo Rossi no rádio, ocasião para uma
confissão: “É muito difícil você gostar, amar, e não ser correspondido, não ser tratada, não
ser valorizada... E não sofrer por isso, é difícil”.
Auto-mise-en-scène, negociação na construção das cenas, estudo da mise-en-scène do
amador, construção de retratos dialogados – a triangulação entre diretores, filmadores e
filmados, que ocorre em Pacific e Doméstica, impulsiona um giro considerável nas relações
com a alteridade social no cinema brasileiro. A composição dessa coleção tem seu tom
marcado menos pela temática do que pela invenção na forma de abordagem. O dispositivo de
infiltração, aqui armado com vistas à captura da intimidade, permite também o registro das
relações, ao mesmo tempo em que as reconfigura. Mas essas não são as únicas formas de
infiltração nas relações de classe; há outras de natureza diversa, como logo veremos.
125
[Capítulo 5]
Documentários terroristas
notas sobre tocaia e armadilha
Um lugar ao sol (Gabriel Mascaro, 2009), Vista mar (R. Mércia, P. Diógenes, R.
Capistrano, V. Furtado, C. Costa, H. Leão, 2009) e Câmara escura (Marcelo Pedroso, 2012)
erigem uma espécie de dispositivo de infiltração, assim como Pacific e Doméstica. Mas ao
contrário do que acontece nestes dois últimos, em que a infiltração tem por objetivo observar
uma intimidade protegida, com baixo impacto do aparato cinematográfico e de uma equipe
profissional alheia ao contexto, os três filmes aqui abordados possuem um desejo de infiltrar
que parece quase um fim em si mesmo, pois equivale à vitória de transpassar território
inimigo, parte de um movimento de guerrilha. Ainda que haja também curiosidade, vontade
de observação e de conhecimento (“filmar para melhor conhecer”, diz Comolli no texto Como
filmar o inimigo?), a intenção aqui é bélica.
No contexto cinematográfico brasileiro em que a maioria dos documentários se dedica
à escuta atenta do outro, aproximando-se de personagens admiráveis, fazendo da relação
respeitosa premissa dos filmes, os três filmes são obras que parecem nadar na contramão.
Forjam-se não exatamente no encontro, mas no confronto com a alteridade social – engajados
numa relação de crítica, conflito ou franco ataque, dedicam-se a tentar filmar um inimigo de
classe. São eles dos raros títulos nacionais que abordam as fatias aquinhoadas da população –
além dos filmes que compõem nossa coleção, poderíamos lembrar de Teodorico, o imperador
do sertão (Eduardo Coutinho, 1978) e A entrevista (Helena Solberg, 1966), entre poucos
outros exemplares. É interessante observar que, de um lado, as relações de classe têm
126
ressurgido em certo cinema brasileiro de ficção temperadas por elementos do horror,
assimilando criaturas fantásticas, monstros e pesadelos, como em Trabalhar cansa e O som
ao redor, como se verá em capítulo posterior. De outro, alguns documentários adquirem
formas terroristas. Não por acaso ficções de terror e documentários terroristas emergem numa
época em que as classes média e alta parecem sobressaltadas diante das transformações
sociais.
Anunciamos brevemente a sinopse dos filmes, que receberão maior atenção logo mais.
Um lugar ao sol é um documentário sobre ricos moradores de coberturas de capitais
brasileiras. Já Vista mar e Câmara escura dificultam nossa tentativa de abreviação, posto que
não são exatamente filmes temáticos nem narrativos, mas fundados em uma proposta de
interação. Em poucas palavras, diríamos que o primeiro curta traz, de certa maneira, uma
discussão sobre imóveis luxuosos à beira-mar, verticalização da cidade, privilégio do espaço e
publicidade imobiliária. Câmara escura traz, de algum modo, o debate sobre a vigilância,
sobre o isolamento das casas e sobre o medo. Nos três filmes, o tema da elite se imbrica com a
habitação e com os modos de ocupar a cidade. Tentar acesso aos ricos é também uma busca
por aceder à sua perspectiva, ao lugar a partir do qual veem a cidade e o mundo.
Começamos por Um lugar ao sol, que tem como personagens moradores de coberturas
nas cidades de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A cartela que inicia o filme nos apresenta
sua estratégia de abordagem:
O filme procede ao exame da situação de habitar uma cobertura não apenas como um
sintoma da verticalização por que passam grandes cidades, mas também como metáfora de
uma posição na hierarquia social. Como é estar no topo da pirâmide? O que pensam essas
pessoas? Como veem a cidade, suas regiões e seus habitantes? Em sentido concreto e
figurado, como veem o mundo? Afinal, para alguns, morar na cobertura cifra uma condição
de superioridade econômica de maneira literal: “eu sou privilegiada porque eu sempre morei
olhando por cima, eu vejo as coisas como se eu tivesse, sei lá, pertinho do céu mesmo”, diz
uma das entrevistadas. Outra pessoa descreve “uma sensação de domínio. Parece que eu tô
dominando assim o espaço, sabe? (...) Quando você vai assim pra um plano bem mais
elevado, é gostoso porque você sente que tá dominando todo o ambiente”.
127
Parte da estratégia de aproximação de Gabriel Mascaro era se apresentar como um
diretor famoso internacionalmente, ter assistentes agendando as entrevistas e chegar
deliberadamente atrasado alegando compromissos importantes48. Com isso, Mascaro parecia
querer forjar sua participação naquele universo, aproveitando-se da valorização do status, do
exibicionismo, da necessidade de autoafirmação dos entrevistados, que pensavam estar
conversando com um mesmo de classe, interessado nas vantagens e belezas daquele universo,
ficando assim mais à vontade para tecer determinados comentários. Mascaro atua como um
espião travestido, armando uma tocaia, preparando um cenário favorável para a livre
manifestação de um discurso reprimido fora daquele nicho, policiado pelas forças do
“politicamente correto”. Falseia, assim, uma cena de ricos falando entre si, uma situação
eticamente problemática, mas a que provavelmente ele não pudesse ter acesso de outra
maneira. O discurso íntimo, supostamente entre pares que compartilham de determinada
ideologia achando-se protegidos de um olhar inquisidor externo, quando deslocado para o
cinema torna-se alvo do olhar múltiplo de espectadores diversos. Ao ter sua proteção de nicho
retirada, faz-se assim mais disponível para a crítica, para o embate.
Alguns dos depoimentos colhidos são a franca concretização de argumentos que
negam a desigualdade ou a justificam responsabilizando o acaso e as contingências. Um
excêntrico dono de boate para clientes VIP dispara:
Essa história das pessoas de poder aquisitivo baixo achar que os responsáveis pela
incompetênc..., por o país ser isso, por causa dos ricos, ihhh, essa história é mais velha que
Mao Tse-Tung, que Marx, que Lênin. Nos EUA você tem um poder aquisitivo bom. Não, eu
me orgulho muito do que eu faço. Eu gero 170 empregos. Se cada pessoa que tivesse um
poder aquisitivo bom pagasse de 300 a 500 mil reais de imposto que nem eu pago por mês e
gerasse 170 empregos, eu acho que o mundo seria maravilhoso. (...) É assim. No avião você
tem a primeira classe, a executiva e a senzala lá no fundo. Na sociedade, você tem mulheres
com bolsa Louis Vuitton e mulheres com saquinho plástico na mão. Na sociedade você vê
pessoas que andam de Fiat, carro velho e você vê pessoas que andam de Mercedes e Jaguar.
Como eu me sinto? Eu me sinto muito bem. Eu vim ao mundo pras coisas boas da vida, pros
prazeres bons da vida. Eu me sinto muito mal quando eu vejo um pobre que não tem Jaguar e
que não tem Mercedes. (riso discreto) Desculpa a minha ironia. Mas eu acho que todos os
pobres deveriam ter no mínimo um prato de comida na mesa.
Logo mais, ele completa “eu acho que eu tenho uma pré-disposição de liderança
genética”. A justificativa da riqueza e do poder encontra-se assim legitimada, explicada pela
biologia ou pelo próprio destino e inexorabilidade de uma estrutura. As cisões sociais são
naturalizadas: “é assim”. E se esses são os motivos, a reflexão se isenta de qualquer
48
Informação obtida em debate com a participação do diretor, no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte.
128
possibilidade de questionamento, de entendimento histórico ou de agência: “como eu me
sinto? Eu me sinto muito bem. Eu vim ao mundo pras coisas boas da vida”. Ao invés da má
consciência ou da culpa, que pode ser vista em alguns documentários que tratam da classe
média, aqui tem lugar uma espécie de gratidão, de celebração da sorte, com vários
entrevistados enfatizando o quanto são privilegiados por viverem naquelas condições, com
uma bela vista, amplitude, área de lazer, agradecendo imensamente a Deus e a seus pais.
Em outro momento do filme, uma entrevistada, depois de falar sobre Nova Iorque,
Paris e Orlando, diz que no Brasil “tem uma grande diferença, acho que o governo abraça um
pouco como se fosse uma coisa social, essa violência. Ele cria uma desculpa dessa violência
pelo social, você entendeu, ele meio que dá uma de mãezinha, de tomar conta”. Uma senhora
francesa que viaja o Brasil acumulando artesanato para revenda conta que já tentou ensinar
trabalhadores de zonas rurais, que possuíam pequenos terrenos, a plantar para consumo
próprio ao invés de comprarem produtos por altos preços, mas eles não lhe deram atenção e
comeram as mudas e sementes. Plantaram flor. Em sua opinião, “essa é uma questão de
criação, e não tanto de pobreza”. Mais uma vez, falas que oscilam entre a descrença numa
desigualdade fundante e sua figuração como acidente ou como responsabilidade individual
dos próprios sujeitos. A implicação dos sujeitos nunca é cogitada e tampouco questionada
pelo diretor.
As pessoas entrevistadas por Mascaro, ricas e proprietárias de luxuosos apartamentos,
falam de si, de suas famílias, das vantagens de morar numa cobertura, refletem sobre o espaço
ao redor. Durante as entrevistas, o diretor, nunca visto, mas audível em alguns poucos
momentos, assume uma postura de interesse e conivência – nunca confronta, discorda ou
contradiz seus personagens. Suas perguntas são afirmativas, interessadas e nunca
desafiadoras, provocativas, desestabilizadoras de um raciocínio já montado. No interior da
mise-en-scène não há encontro de mundos opostos, não há discordância. Um dos personagens
inclusive o cumprimenta por fazer um filme “de uma coisa positiva”, elogiando sua iniciativa
e dizendo que geralmente documentários são feitos sobre miséria – ao que o cineasta apenas
responde “obrigado”.
Os discursos dos personagens crédulos da existência de uma igualdade social e das
vantagens da meritocracia, registrados convencionalmente por meio da técnica da entrevista,
em enquadramento padrão, são intercalados com imagens mais livres e estilizadas, de
observação de objetos, animais, paisagens e pessoas, em alguns casos emulando a visão
distorcida dos falantes. A crítica está menos nos proferimentos do que na contraposição que
resulta deles com essas outras imagens filmadas por Mascaro. Portanto, o questionamento
129
vem do contracampo, que contradiz, reverbera, fricciona o discurso, que desconfia daquelas
afirmações.
Abrindo a sequência de falas do dono da boate, imagens de um aquário,
provavelmente de sua própria cobertura, com um enquadramento inusitado, em contra-
plongée, revelam um peixe de olhos esbugalhados, pairando lentamente sobre a água
circunscrita ao vidro, fitando a câmera. Aquários aparecem sutilmente em outros momentos
do filme, como naquele em que a senhora dona do cãozinho Bush observa peixes exóticos e
anêmonas através do vidro, possivelmente uma metáfora da própria condição daqueles
sujeitos, aprisionados em seus espaços ornamentados, apartados do mundo externo, ouvindo
sons de forma abafada, longínqua.
Outras imagens captam pessoas andando nas ruas, pescadores com redes no mar,
vistas panorâmicas da praia. Quase todas silenciosas, distantes, sem som direto, muitas em
altos contra-plongées, com os objetos mirados diminuídos em tamanho. Logo depois do
depoimento de uma senhora que aponta como uma das vantagens da cobertura a distância dos
empregados, a proteção do incômodo barulho das panelas e das conversas na área de serviço,
o filme apresenta pessoas transitando sobre o chão da cidade, miúdas e desfocadas, como se,
daquela enorme distância, nem o zoom conseguisse enxergá-las.
Mais adiante, a senhora francesa apreciadora de artesanato apresenta seu terraço
preenchido de peças e plantas: “essa é minha escrava de Minas, gosto muito. Ali meus artigos
de índio, misturados com máscaras africanas. (...) Aqui é meu canavial”, apontando para uma
pequena plantação de cana. Ela parece ter composto, em sua propriedade, uma miniatura
heterogênea dos atrativos do Brasil aos olhos dos estrangeiros sedentos de aventuras e
exotismo; uma maquete da realidade. Em outro momento, uma mãe de família carioca,
residente das proximidades da favela Dona Marta, fala de sua vista: “eu vejo as coisas como
se eu tivesse, sei lá, pertinho do céu mesmo. (...) A gente consegue ver as coisas bonitas do
Rio de Janeiro. A Dona Marta parece uma caixinha de brinquedo, é toda colorida”. Para ela,
os tiros vistos remotamente de sua janela se transformam no espetáculo das “balas
tracejantes”: “é lindo. A gente tem fogos quase que diariamente. (...) É meio trágico, mas
muito bonito”. Vários dos depoimentos organizados pela montagem, somados às observações
urbanas da câmera de Mascaro, sinalizam que a visão de cima é capaz de achatar os objetos
contra o chão, transformando tudo em uma espécie de miniatura ou brinquedo. A distância e o
ângulo acentuado deturpam a visão; perde-se a noção da realidade. Como consequência,
talvez seja perdida também a capacidade de compreensão do universo do outro, de empatia,
de identificação, de compartilhamento. Os moradores de cobertura como que assistem ao
130
mundo de camarote, deslumbrados por sua dimensão plástica – algo de significativo, tendo
em mente uma visão de mundo, declarada nos depoimentos, que os coloca como privilegiados
espectadores, denegando-se assim qualquer possível implicação ou participação nos
problemas de um contexto social e nacional. Para eles, cultura popular é graça, folclore e
exotismo; violência é espetáculo.
O conteúdo que surge das entrevistas, um material raro e praticamente inédito no
cinema brasileiro, é ao mesmo tempo assustador e desconcertante; elas são atravessadas por
uma forte homogeneidade, permitem pouca problematização, contradição, nuance. Os
depoimentos, por serem montados de maneira reiterativa e enfática, soam ridículos, patéticos,
alienados. É tanto descolamento da realidade, tamanho o delírio que o espectador tem
dificuldade em levar aquelas pessoas a sério, em realmente ouvi-las. Há pouca variedade nas
falas, parecem todos personagens extremamente colados a uma perspectiva (talvez
estereotipada) de uma classe. Os entrevistados são reduzidos a pequenos porta-vozes de uma
ideologia, todos em uníssono, o que limita sua possibilidade de verdadeira expressão política.
O espectador não vê muito além da constante reafirmação de uma ideia muito lisa, plana,
bidimensional. A ausência de nomes dos entrevistados, embora pareça funcionar como um
artifício de proteção de suas identidades (por um possível medo de se tornarem alvos visados
para roubos ou sequestros), acentua a homogeneização e a tipificação. Apesar do contraponto
surgir na montagem, com imagens dos pescadores, transeuntes, o resultado ainda é uma lógica
binária, maniqueísta, em que um lado se opõe a outro. A permanência pouco questionada no
nível do estereótipo se afasta das observações de Comolli quando diz: “se eu filmo o inimigo,
é para perscrutá-lo. Descrevê-lo, desmontá-lo historicamente” (COMOLLI, 2013, p. 278).
Percebemos, em Um lugar ao sol, algumas semelhanças em relação ao documentário
de modelo sociológico, nos comentários de Jean-Claude Bernardet sobre alguns filmes dos
anos 1960. Embora não se paute pelo desejo de falar pelo outro nem contenha narrações
explicativas como lá, os personagens aqui têm sua singularidade esmagada por uma
perspectiva de totalização, servem de matéria-prima à construção de tipos, suas entrevistas se
colocam a serviço da corroboração de uma tese pré-concebida, que não se permite muitas
revisões ou reconsiderações ao longo do filme.
A opinião pública aqui retorna como contraponto. Nele, não sabemos o nome de
nenhum personagem do filme, apesar de alguns voltarem à tela em mais de uma ocasião.
Jabor parece estar menos interessado nas pessoas e mais na classe como um todo, “iguala o
que não é igualável” (LINS, 2003, p. 8), num pensamento determinista em que a classe, de
cima para baixo, molda indivíduos, e não se admite a possibilidade de que, reflexivamente, os
131
indivíduos também formem a classe. Singularidades, divergências, subversões de expectativas
não são exatamente bem-vindas.
Então, o que pensa a classe média, esses homens e mulheres que “serão chamados nos
jornais de ‘a opinião pública’”? Consuelo Lins (2003) acredita que o longa nos abre menos
para o que esses sujeitos pensavam do mundo e mais para o que o cineasta pensava deles. A
narração em off, bastante categórica, não nos deixa margem para dúvidas ou interpretações
múltiplas – tudo é afirmado com muita segurança, quase vereditos, ora estendidos ao futuro.
Inversamente, em outros momentos vemos personagens falando livremente, por
longos períodos sem corte. A autora acredita que, aí, os personagens conseguem mostrar um
pouco mais de si e do que pensam sobre a vida, já que na maior parte do tempo não têm
chances de se defenderem das acusações da locução onipotente. Para a autora, a possibilidade
de defesa dos personagens está nas sequências de cinema direto, nas situações em que as
pessoas interagem entre si. Esses são momentos mais longos, sem o julgamento da voz em off.
Fernão Ramos (2008) tem opinião semelhante ao destacar que algumas tomadas, afastadas
dos postulados em voz over, respeitam o tempo da fala dos personagens. Comolli ressalta que
“a guerra está no tempo. Filmar e montar em longa duração já é combater as formas
dominantes” (COMOLLI, 2013, p. 279), fazendo alusão à sua aposta de que o combate ao
inimigo deve se dar também através da linguagem, utilizando as possibilidades do cinema em
contraposição à rapidez das formas publicitárias ou televisivas e seus slogans.
Apesar de concordar com a lógica apresentada por esses pesquisadores, observamos
alguns momentos em que a delonga do corte não se põe a favor da expressão do personagem e
da apresentação de suas múltiplas faces; pelo contrário. Em uma cena de A opinião pública,
uma adolescente conta à outra sobre as paqueras em uma festa de 15 anos. O plano fixo se
desenrola por mais de dois minutos de duração, estendendo-se o suficiente para que o
espectador sinta um estranhamento e acabe por considerar aquele assunto banal para ser
mostrado por tanto tempo. Esses momentos, ao serem preservados na montagem de um filme
sobre a classe média, podem favorecer uma associação muito imediata entre a classe e
frivolidade. É preciso desconfiar do tempo estendido, recurso que pode não significar respeito
pelo tempo de fala, mas uma espécie de omissão. A narração off se ausenta, mas o julgamento
permanece. Se, de um lado, A opinião pública corta e interrompe as manifestações de alguns
personagens como se fossem desimportantes, de outro, a demora do corte em longos diálogos
acentua o caráter leviano de certos assuntos. Dois recursos contrários de montagem são
utilizados como arma no mesmo sentido: o desmerecimento do personagem, seus interesses e
suas falas. Isso acontece também em Um lugar ao sol, em que os personagens são deixados
132
livres para falar, com pouca condução do entrevistador, e acabam perdendo um pouco o norte,
parecendo dispersos, alongando-se em papos insignificantes.
Vista mar é um curta de doze minutos realizado por seis jovens cearenses que se
apresentavam a imobiliárias como uma equipe de filmagem contratada por um cliente de São
Paulo. Seu suposto objetivo era filmar apartamentos luxuosos de Fortaleza para que o cliente
pudesse, à distância, escolher o lugar para o qual se mudaria. Os jovens filmam as enormes
residências com vista para o mar, ouvindo os corretores proferindo informações sobre o
imóvel, a metragem, as supostas vantagens e maravilhas de se instalar naquele local tão
privilegiado: a segurança armada, as portas blindadas, o fato de que “ninguém encontra com
ninguém. Todo mundo é muito ocupado, sai pra garagem, vai embora. Não tem circulação de
gente pelo prédio” ou que “o bairro é muito bem frequentado”. Anúncios, outdoors e
propagandas televisivas são adicionados à montagem, revelando dizeres como “Você merece
sua própria cidade”, “Vivenda Meireles. A maior prova de que viver em harmonia com a
natureza não é um sonho. É uma escolha”.
Na mise-en-scène do curta, temos uma câmera distanciada, que filma os espaços
vazios com profundidade de campo, ressaltando a impressão de não ocupação, de desperdício,
enfim, de latifúndio improdutivo. A presença humana raramente acontece – a equipe não se
revela, o filme apresenta apenas os corretores, mas ainda assim recortados –, os rostos são
ocultos, muitas vezes a imagem os corta no pescoço. Em determinada sequência, há uma série
de planos consecutivos em que eles saem rapidamente do enquadramento, deixando o espaço
num completo vazio – uma possível associação com o fantasmagórico. Estamos aqui no
terreno do documentário, mas o plano é uma recorrência do gênero do filme de horror: a visão
fugaz de um fantasma; o vulto que abandona o cômodo em um instante, deixando o
espectador em dúvida se viu, de fato, uma presença49. As cabeças cortadas pelo
enquadramento, possivelmente como intuito de preservar a identidade dos corretores, podem
ser sentidas como decapitações e também acentuam o clima assombrado do filme.
Apesar da desavença dos realizadores ser com a elite – o mercado imobiliário, tanto as
poderosas empresas construtoras daqueles imóveis quanto seus compradores endinheirados –,
o diálogo do filme se estabelece apenas com os corretores, ou trabalhadores, a ponta frágil de
toda aquela dinâmica. São eles que sofrem uma exposição controversa, uma possível
ridicularização. Contudo, um off de um corretor, situado num majestoso apartamento vista
49
Outros vultos e fantasmas aparecerão no capítulo 6, Os invasores.
133
mar, irrompe cortante: “Sabe quantos anos eu tinha quando conheci o mar? 17 anos”. Na
verdade, é a elite (o real inimigo) a presença fantasmagórica do filme, o vulto que ronda
aqueles espaços. E com ela não há embate frontal. Sabe-se que lá ela esteve, que no futuro
também estará, mas com ela não se compartilha o mesmo espaço/tempo, apenas sentimos seus
rastros, os vultos, indícios de sua presença furtiva.
Imagine um olho não governado pelas leis fabricadas da perspectiva, um olho livre dos
preconceitos da lógica da composição, um olho que não responde aos nomes que a tudo se
dá, mas que deve conhecer cada objeto encontrado na vida através da aventura da
percepção.
134
movimento de câmera, ressalta a hipocrisia dos moradores que criticam seu ato de gravá-los
inadvertidamente, ao filmar a câmera instalada no portão da residência, direcionada para sua
equipe. No áudio, ouvimos o morador falando “isso é um crime. Tirar a privacidade e botar
uma máquina para filmar”, enquanto vemos sua própria câmera de segurança, enjaulada,
apontada para a rua.
No filme, a câmera se torna artefato bélico, confundida com uma arma – um aparato
de vigilância, um rastreador de localização, uma bomba. Depois de apavorar alguns
moradores com sua caixa misteriosa, Pedroso é convocado a se explicar na polícia. As
imagens deixam a qualidade de registros cinematográficos para se tornarem evidência, prova
de um possível crime ou de sua defesa. O diretor utiliza a lógica dos próprios elementos que
critica – a paranoia e a vigilância – para desafiar modos de vida das camadas ricas, combater
posturas, lançar luz sobre o que considera ser um distorcido estado de coisas.
Se a vida humana em geral é sagrada e inviolável, nós devemos nos negar não
apenas o uso do terror, não apenas a guerra, mas também a revolução em si...
Enquanto o poder do trabalho humano, e consequentemente a vida em si,
permanecer artigo de venda e compra, de exploração e roubo, o princípio da
‘sacralidade da vida humana’ permanece uma mentira vergonhosa, pronunciada com
o objetivo de manter os escravos oprimidos em suas correntes. (...) Para tornar o
indivíduo sagrado devemos destruir a ordem social que o crucifica. E esse problema
só pode ser resolvido com sangue e ferro. (Trotsky, Terrorism and Communism, p.
62-3 apud CORLETT, 2002, p. 112-3)
O terrorismo seria, então, uma violência justificada pela opressão, ancorado numa
moralidade um tanto quanto anticristã, em que um erro justifica (sim) o outro. Lacqueur
(2012) enfatiza o caráter inesperado, ultrajante e chocante do terror, em oposição ao conflito
135
da guerra. “Guerra, até a guerra civil, é previsível em muitos sentidos; acontece na luz do dia
e não há mistério sobre a identidade de seus participantes. Até na guerra civil há certas regras,
enquanto as características do terrorismo são o anonimato e a violação de regras
estabelecidas” (LACQUEUR, 2012, p. 3). Veremos que o anonimato ou a falsa identidade
estão presentes nos três filmes.
O terrorismo não é uma ideologia, mas “uma estratégia insurrecional que pode ser
usada por pessoas de convicções políticas muito diferentes” (LACQUEUR, 2012, p. 4). No
caso de nossos filmes, os gestos terroristas parecem compartilhar o amparo numa ideologia de
cunho marxista, ou ao menos afinada com a esquerda, mobilizados pela desigualdade, pela
divisão de classes. Não se trata de patriotismo, etnia ou religião; são filmes que se posicionam
de maneira combativa em relação às classes dominantes ou elites, empenhados na crítica do
acúmulo, do consumo exacerbado, do isolamento, revelando o outro lado da desigualdade
social, o polo oposto ao que se costuma ver com mais frequência no cinema brasileiro. Diante
do inimigo rico, aquele que concentra renda e se beneficia de todo um sistema de exploração,
tudo vale.
Desperta nossa atenção o fato de que território e terror possuam raízes linguísticas
compartilhadas:
Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica,
pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de
terreoterritor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-
política) da terra e com a inspiração do terror, do medo – especialmente para aqueles
que, com esta dominação, ficam alijados da terra, ou no "temtorium" são impedidos
de entrar. (...)
Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao
tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais
explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de
apropriação (HAESBAERT, 2007, p. 20-21).
A instigante relação apresentada por Haesbaert entre território e terror nos leva a
pensar que a ameaça à integridade e à estabilidade do território são tanto ameaça ao abrigo do
sujeito e à sua sobrevivência quanto à ideia de propriedade privada em si – uma das fundações
do sistema capitalista e ideologia cara às classes altas e médias da população. Os personagens
dos filmes em questão parecem muito apegados a suas casas, protegendo seu território com o
maior zelo, aflitos se algo parece ameaçar a posse e a segurança daquele espaço.
É interessante que a luta que os cineastas querem travar não pode se dar em praça
pública, num terreno comum ou no seu próprio terreno, convidando o inimigo a se aproximar;
eles precisam ir até onde o inimigo está – seja porque esse inimigo se esconde numa fortaleza
136
e de lá não sai, portanto, não haveria escolha, seja pela própria aventura da invasão. O lar do
inimigo é tanto seu território mais fortificado, quanto o mais vulnerável – e daí talvez
tamanha atratividade.
É evidente que aqui não se configura terrorismo stricto sensu, mas um dispositivo de
conotação terrorista, um jogo que se apropria mais da estratégia do terror do que de seus
efeitos ou resultados finais. Embora haja instauração do medo, criação de um clima de
insegurança que evoca uma ameaça difusa (a dona da casa em Câmara escura relata um
“apavoramento” que dura dias, recorre à polícia), nunca passam ao ato; nunca recorrem à
violência física, concreta. Tudo permanece no nível do simbólico, das imagens. Como aponta
Comolli, “filmar não é matar. É exatamente o contrário: é supor que o inimigo (o outro)
pertence a um segmento da humanidade que reconhece a necessidade da mediação do cinema.
Filmar o inimigo é fazê-lo entrar em um filme junto comigo” (COMOLLI, 2013, p. 278).
Câmara escura ainda possui um elemento lúdico, guardando semelhanças com o ato infantil
de tocar a campainha alheia e fugir (o dono da casa pergunta a Pedroso: “quantos anos você
tem?”. Quando ele responde “trinta”, o homem retruca: “Já tá na hora de pensar bem
direitinho, né filhote?”). E no caso de Vista mar e Um lugar ao sol, são filmes de resultado
terrorista, mas que não são assim sentidos nas filmagens, já que apenas o espectador (e no
caso de Um lugar ao sol, nem sempre este) conhece as condições escusas e mentirosas da
abordagem, informação que nunca é revelada para os personagens participantes. Nesse par de
filmes, durante a cena, há consenso, há conivência, há estímulo. A crítica e o ataque emergem
no distanciamento (e na segurança) da montagem.
Em Câmara escura, o medo instaurado não tem origem exata. A câmera que adentra a
casa no interior de uma caixa não pode ser traduzida por uma ameaça declarada, definida. Uns
pensam tratar-se de uma bomba: “pega esse cabo de vassoura aí, se for explosivo não pega
na gente”, diz um personagem, enquanto a câmera oculta filma a copa de uma árvore a partir
do chão. Outros de uma estratégia de ladrões para identificar a “vulnerabilidade” da casa,
planejando um futuro sequestro. O experimento gera um estado de alerta e medo para o qual
não há motivo evidente. Adauto Novaes discorre sobre o medo:
“inquietude sem objeto”, muitas vezes sem nome, o medo alimenta-se de si mesmo,
alimenta todas as outras paixões tristes, nasce e renasce de si mesmo. Assim, os
homens, esse “sistema de desejos temperados por um sistema de temores”, como
escreveu Paul Valéry, são conduzidos de forma permanente por suas paixões e, no
medo, tornam-se inimigos uns dos outros (NOVAES, 2007, p. 12).
137
Maria Rita Kehl (2007) também fala sobre os contornos do medo em tempos
contemporâneos, dos homens que veem no outro a ameaça mais temida, seja este um
estrangeiro ou um vizinho, familiar ou desconhecido. Assim como o medo em O som ao
redor e Trabalhar cansa, aquele produzido por Câmara escura soa, fundamentalmente, como
um medo do outro – o temor da alteridade. No caso do curta-metragem, um medo em relação
ao humano, mas mediado por um objeto tecnológico. Uma câmera ultracompacta, que
consiste num retângulo fino, claro, com uma circunferência negra ao centro – um olho. Como
se fosse um recado que diz “eu te vejo, mas você não me vê” – a condição da paranoia.
Parece desejo do filme resgatar a câmera do registro da vigilância e do monitoramento
em direção à dimensão da percepção, conforme anunciado no recado datilografado com a
citação de Brakhage, que acompanhava a câmera. Na crítica da Revista Cinética, é dito que
Para empreender este caminho ‘regressivo’, esta retomada das origens onto-
fenomenológicas do cinema, é preciso um ato terrorista (e é este clima de thriller-
complô que o filme sugere, com os protagonistas fugindo no carro tão logo entregam
a “bomba”; com o preparo minucioso do pacote) (...) O documentário ou dispositivo
na verdade é uma ação terrorista que consiste em sequestrar a câmera dos poderes
constituídos que hoje a subjugam e controlam (a Lei, a Ordem, a paranoia dos
condomínios) e restituí-la às funções demiúrgicas e encantatórias que os primórdios
do cinema descobriram para ela (JUNIOR, 2013).
Para isso, contudo, o curta incorre na mesma lógica, vingando a vigilância com
suposta vigilância, mudando só o alvo. “Vejam o que é bom pra tosse”, parece afirmar.
É interessante pensar que os realizadores, brancos, filhos da classe média (não fosse a
barba abundante de Pedroso e Diógenes, que remete aos árabes e muçulmanos, tão atrelados
ao terrorismo contemporâneo, assim como às figuras comunistas de outrora), talvez
conseguissem acesso aos seus “alvos” pelas vias comuns: apresentando-se, esclarecendo a
proposta. Mas o que interessa não é simplesmente entrar, não é sacar imagens, mas inventar e
fabricar um dispositivo, isto é, criar as regras de um jogo e convidar alguém ignorante delas
para brincar, testar suas reações, fazê-la ir da entrada do labirinto ao queijo.
Nesse sentido, tomamos outro filme de safra recente como contraponto. Hiato
(Vladimir Seixas, 2008) narra um ato de movimentos sociais que consistia no passeio de 300
pessoas de comunidades pobres ou moradores de rua do Rio de Janeiro a um shopping da
zona sul carioca. Talvez esse tenha sido um precursor daquilo que posteriormente
conhecemos como “rolezinho”. O passeio é sentido como invasão, um gesto perturbador – os
lojistas se assustam, fecham as lojas, acionam a segurança e a polícia. Uma visita ao
shopping, acontecimento supostamente banal no universo de muitos grupos sociais, instaura
138
uma cena de confusão e pavor. Ali há personagens que realmente são impedidos de participar
de um espaço, um abismo que se torna visível no que tange à classe e à raça que não vemos
nos filmes desta coleção. Ali há pânico, há uma exclusão social de outra natureza; não há
brincadeira, não há jogo lúdico, não há ironia. Há vergonha, asco, discriminação, exclusão.
Coloca-se mais claramente a encenação da desigualdade e a exposição de uma fratura social.
Mas, em Hiato, este é menos um acontecimento produzido e provocado pelo filme do
que abordado por ele, que na verdade é realizado em retrospecto (montado sete anos após o
acontecimento, o cineasta não está em posição de risco nem presente no calor do momento).
O filme de Vladimir Seixas monta imagens de arquivo, entrevista testemunhas do evento e
especialistas (como a pesquisadora Ivana Bentes), isto é, não tem parte na iniciativa desse pré-
rolezinho. Ele o mostra e o problematiza, ajudando em sua reverberação e reflexão, mas não o
põe em marcha, não o produz. Não se trata de um dispositivo e, nesse sentido, afastamo-nos
um pouco da premissa que organizou o presente recorte. É um documentário mais terrorista
em seu conteúdo do que na forma. O episódio é terrorista – o filme, nem tanto.
Mas até que ponto são Câmara escura, Um lugar ao sol e Vista Mar de fato
documentários terroristas? Como já dito, muitas vezes seus dispositivos e montagem soam
terroristas, mas na mise-en-scène há paz. Comolli faz uma importante reflexão sobre filmar o
inimigo:
Como conduzir essa relação? Aí está o que incita o cineasta e molda o filme. Os
riscos são, evidentemente, menos de hostilidade (a filmagem cessaria) do que de
conivência ou complacência. (...) No documentário, a pessoa filmada pode, a cada
momento, pôr fim ao filme. (...) Eu rejeito aquilo que me repulsa, mas devo atar e
não romper. Dependência do documentarista – mas ao mesmo tempo potência da
relação (COMOLLI, 2008, p. 129).
139
Contudo, ao mesmo tempo em que a difamação e a ridicularização do poder podem se
configurar como estratégia de ataque e crítica, também podem diminuir um inimigo que, para
ser devidamente enfrentado, deveria ser reconhecido em toda sua potência, força e
complexidade. Amedrontar a elite e consequentemente torná-la risível e patética configura-se
como uma tática de luta, no campo do simbólico, um tanto quanto ambígua e controversa.
Victor Guimarães, em artigo sobre Um lugar ao sol, sumariza esse aspecto:
Seriam estes filmes uma forma de terrorismo comedido, que diante da face do inimigo
se aplaca e se acovarda, para retomar a crítica na proteção da ilha de edição? Há, ali, um tipo
de comodismo ao alvejar o inimigo de forma segura, atrás de um escudo? Ou a conivência
presencial é justamente parte de uma ardilosa estratégia, já que sem ela, corre-se o risco de
não haver filme? É possível pensar que em Um lugar ao sol, se as pessoas soubessem tratar-se
de um filme crítico, em que seriam ridicularizadas, dificilmente participariam. No julgamento
de Mascaro, a mentira talvez fosse a única interlocução possível. Para Pedroso, usar do
artifício da câmera escondida (tanto a depositada dentro da caixa quanto a câmera trêmula,
que às vezes aponta para o chão e que registra os encontros posteriores com os moradores)
talvez fosse a única saída. A senhora dona da casa o repreende, evidenciando a contradição da
situação, sugerindo que fosse feito um pedido de autorização, mas logo em seguida
constatando que a autorização nunca se daria: “você tem que perguntar se a pessoa admite. Se
bem que ninguém vai admitir 3, 4 homens sem a gente conhecer. Isso não existe. Vocês têm
que procurar outra maneira”. São filmes controversos, irregulares mas inquietos, que estão se
debatendo com a questão de como filmar os ricos no Brasil, pensando em formas de acessá-
los. Para isso, bolam estratégias para adentrar territórios protegidos, com paredes fortificada,
cercas elétricas e sistemas de segurança.
Tanto os diretores pernambucanos quanto os cearenses (não podemos deixar de notar a
concentração regional) reacendem e reconfiguram, no campo das imagens contemporâneas,
uma velha luta de classes. Com métodos questionáveis e subversivos, valem-se de armas e
140
fraquezas do próprio inimigo: a vigilância, no caso de Câmara Escura, a vaidade, em Um
lugar ao sol e a ganância, em Vista Mar. Olho por olho, dente por dente.
141
[Capítulo 6]
Os invasores
142
filme a filme, a definição recíproca das classes? Seria pacífico, conflitual, dialógico,
combativo? Eram algumas das perguntas a nos mover.
Foi assim que notamos que o encontro entre as classes – e o próprio acionamento da
questão – parecia se propiciar a partir da penetração de um elemento de determinada classe no
seio de outra, gerando conflitos e uma desestabilização da intriga. Brotou, aos nossos olhos, a
figura da invasão – ou, mais especificamente, do invasor. O invasor funcionaria, portanto,
como dispositivo50 que promove, narrativamente, o encontro de classes e a manifestação da
diferença. Jéssica de Que horas ela volta?, os vigias de O som ao redor, os empregados e
funcionários de Trabalhar cansa e de Casa grande, assim como os vizinhos criminosos de Os
inquilinos são personagens das classes baixas que funcionam, na trama, como invasores dos
espaços das classes média e alta. Já no fluxo oposto, Cris de Eles voltam e Jean, novamente de
Casa Grande, são personagens das classes média e alta que adentram o universo das classes
populares.
Examinar a invasão implica olhar para os espaços de sua ocorrência e, mais
precisamente, para a questão do território. Para Claude Raffestin (1993), o espaço é anterior
ao território, preexistente à ação, uma matéria-prima a partir da qual se produz o território,
definido como o espaço apropriado, concreta ou abstratamente, por atores ou grupos. Um
território é o espaço definido e atravessado por linhas de força e relações de poder. Ele
envolve a referência implícita à noção de limite, que exprime a relação que um grupo mantém
com uma parcela de espaço. A ação desse grupo gera a delimitação. Além dessa dimensão
marcada pelo poder, um enfoque cultural do conceito de território estuda as tensões entre
territorialização e des-territorialização, destacando os processos de apropriação feitos através
do imaginário e/ou da ação da identidade social sobre o espaço. Um invasor, portanto, é
aquele que evidencia a emergência de territórios e limites. Nos filmes que aqui estão em jogo,
a classe tem sua construção imbricada à territorialidade. A apropriação de um lugar como
território (lugar político) e as consequentes disputas que se travam no ambiente doméstico nos
levam a pensar na territorialização do lar.
Antes de adentrar nas questões sugeridas pelos filmes de hoje, retrocedemos alguns
anos para encontrar O invasor (Beto Brant, 2002), expressivo filme da retomada, sobre o qual
teceremos alguns comentários na condição de um preâmbulo anunciador de algumas questões
por vir. Nele, Ivan (Marco Ricca) e Gilberto (Alexandre Borges), engenheiros sócios de uma
50
Dispositivo é um conceito tratado no capítulo 4, no bojo de uma discussão documental. Aqui destacamos seu
“revestimento narrativo”; trata-se de algo inteiramente concebido de antemão, previsto no roteiro, servindo a
uma dramaturgia, e não de um mecanismo que produz relações não de todo previsíveis, como no documentário.
O conceito interessa-nos, portanto, em sua dimensão propositiva enquanto disparador de relações.
143
construtora, resolvem contratar Anísio (Paulo Miklos), um assassino de aluguel, para eliminar
o terceiro sócio da empresa. Depois de efetivado o crime, Anísio usa de chantagem para
frequentar os espaços dos mandantes, incluindo-se no cotidiano da empresa e saindo com
Marina (Mariana Ximenes), a filha do morto. É um claro invasor de classe, vindo da periferia
paulistana e instalando-se, por força de ameaça, no centro rico, buscando usufruir não só de
uma melhor condição financeira, mas de todo um modo de vida. Anísio acaba assumindo o
lugar do sócio falecido não só na empresa, mas também dentro de sua casa, por conta da
relação com Marina.
O medo da invasão de personagens de outra classe paira na atmosfera do filme, como
indica o seguinte diálogo entre Gilberto e Ivan a respeito de um mestre de obras:
Gilberto: Dá uma olhada no Cícero. Parece um sujeito inofensivo, né? Mas você acha
que ele tá contente de ser o que é? Ele é o encarregado da obra, manda na peãozada, tem
poder. Mas é claro que ele não tá contente com isso. Ele quer mais, como todo mundo. Se
tiver uma oportunidade, ele vai aproveitar. Você tem alguma dúvida? O mundo é assim, meu
velho. O Cícero pode ter até aquela cara de sonso, mas se precisar ele vira bicho. Ele só te
respeita porque sabe que você tem mais poder do que ele. Mas é bom não facilitar com essa
gente. No fundo esse povo quer o seu carro, querem o seu cargo, o seu dinheiro, as suas
roupas, querem comer a sua mulher, Ivan. É só ter uma chance.
Nessa fala, fica explícito que os pobres são, para os ricos, mais do que invasores,
potenciais usurpadores. Anísio, personagem de traços demoníacos, perturba a ordem das
coisas e amedronta os engenheiros que se tornam reféns de suas vontades, sobretudo Ivan,
personagem atormentado pela culpa, que havia se arrependido da encomenda macabra antes
mesmo de sua realização. O chantagista, “enquanto diabólico detentor do saber, penetra e
desorganiza o mundo burguês” (NAGIB, 2006, p. 170), como na cena em que uma imensa
fissura social se abre ao trazer Sabotage para cantar um rap engajado em pleno marasmo do
escritório. Segundo Lúcia Nagib (2006), neste momento Anísio poderia ser visto como um
representante da classe oprimida, detendo uma consciência política e trazendo consigo seus
pares para o universo ao qual ganha passe, mas na maioria das vezes sua motivação é
individual. Até mesmo com Sabotage, é possível que seu interesse fosse meramente
financeiro, capitalizando em cima de um talento agenciado. No geral, age em proveito
próprio, de maneira isolada, aproveitando-se das brechas que encontra e valendo-se de sua
argúcia.
A câmera de Beto Brant por vezes mimetiza o movimento invasivo de Anísio em
planos-sequência turbulentos e agressivos que ligam o exterior ao interior, o espaço público
144
ao espaço privado. O invasor tem uma estética agressiva, mistura de gênero policial e
videoclipe, lançando mão de câmeras subjetivas vertiginosas e montagem acelerada que
geram certo estado de confusão, aproximando-se da trajetória paranoica de Ivan, que, numa
espiral de culpa e medo, acredita-se o próximo a ser executado. O filme de 2002 retornará em
alguns momentos deste capítulo, mas nessa exposição inicial já é possível antever como a
figura do invasor se associa aos territórios físicos e ao movimento de um personagem de uma
classe que ocupa o espaço delimitado por outra.
145
expressão de uma sorte inquestionável. Interrogá-la ou subvertê-la não é uma opção que
normalmente se cogita, o que não impede que haja frustrações e sofrimento. Val estava
conformada com sua situação, mas isso não equivale a dizer que estivesse sempre feliz ou
satisfeita. Sua tristeza diante da recusa da patroa em usar seu presente (um conjunto de
xícaras) para os convidados em sua festa de aniversário é notável, assim como sua frustração
em iniciar vários diálogos nunca concretizados – o subalterno tem voz, mas não fala
(SPIVAK, 2010). Mas não se vê, da parte desta personagem, um questionamento estrutural da
dominação ou uma sensação de injustiça pelo quarto menor ou pela comida inferior. Ela é
pacífica, dócil, carinhosa e resignada – em sua generosidade e simplicidade, aproxima-se e ao
mesmo tempo distancia-se dos retratos do pobre nos filmes comentados por Bernardet em
Cineastas e imagens do povo (2003), fruto de um imaginário sobre um povo adormecido, que
precisaria ser acordado de sua alienação. Aqui há uma diferença. A injustiça não tematizada
parece ser percebida, não obstante a frustração não leva a um questionamento objetivo das
condições de trabalho. A passagem parece impossibilitada.
Já Jéssica é portadora de um olhar curioso, inquieto, questionador de tudo aquilo que é
dado como natural. Ela não só não entende como desafia as regras tácitas que sustentam as
relações daquela casa e faz com que os personagens tenham que se desdobrar para verbalizar
e explicar aquilo que talvez jamais tenham posto em palavras. Jéssica parte de uma “estratégia
de literalidade”, que não se sabe se por falta de compreensão, como se incapaz de perceber as
artimanhas da linguagem, as cerimônias, a discrepância entre o dito e o presumido, ou se por
cinismo: “ao agir como se não entendesse as coisas, Jéssica obriga os personagens ao seu
redor a serem despudoradamente claros” (CUNHA, 2016). Essa é também uma estratégia do
filme, já que leis tácitas quando ditas em voz alta se tornam mais ridículas e são evidenciadas
em seu aspecto absurdo, podendo gerar o constrangimento da assunção de preconceitos ou da
divisão das pessoas em categorias inferiores e superiores, por exemplo.
Parece que Jéssica é quem enxerga com clareza (ou ao menos as traduz como tais) as
incoerências e injustiças de um sistema que se renova automaticamente sem verbalização e,
por consequência, sem reflexão. Como disse Darcy Ribeiro, a “estrutura de classes engloba e
organiza todo o povo, operando como um sistema autoperpetuante da ordem social vigente”
(RIBEIRO, 2015, p. 192, grifo nosso). A cada vez que Jéssica se comporta de maneira
inesperada, ou fora desse sistema, provoca uma soma de estupefação e pânico em sua mãe e
nos demais empregados (Edna – Helena Albergaria e Raimunda – Luci Pereira), e uma soma
de estupefação e ira na patroa Bárbara. Sua mãe, ansiosa, tenta instruí-la sobre conhecimentos
supostamente básicos que lhe faltam para transitar naquele meio social: “Quando eles falam,
146
quando eles oferecem alguma coisa que é deles, é por educação, é porque eles têm certeza de
que a gente vai dizer não”. A uma nova atitude entendida como inadequada, Val retruca
impaciente com “Tá é doido, tudo não tem noção de nada”, como se estivesse explicando o
bê-á-bá a alguém que já deveria ter sido alfabetizado há muito. Em um diálogo ainda mais
direto:
51
“Essa trouxa não é sua”, Fabio Trummer, Banda Eddie, álbum “Morte e vida”.
147
No entanto, esse final feliz guarda muitas ambiguidades. Val sai da casa dos patrões,
mas vai continuar trabalhando dentro de casa, cuidando da filha e do neto, em condições
precárias, com poucas possibilidades de fala e agência, em uma sociedade que não vê o
trabalho doméstico como trabalho. A mulher muda de lugar, mas é sempre devolvida ao
recôndito do lar, seja criando as suas crianças seja as dos outros. A música que encerra o
filme, nesse sentido, soa um tanto moralista ou conservadora (cada mulher no seu tanque, com
sua roupa). O retorno à casa não corresponde a uma efetiva emancipação. Há aqui uma
desterritorialização e uma reterritorialização da personagem, processos que não invertem por
completo lógicas de poder e assimetrias. Um novo futuro aguarda Jéssica, mas para Val não
parece haver esperanças de mudança significativa. A própria cena da entrada na piscina tem
um teor melancólico, já que ela consegue cruzar esse limite e ingressar num lugar a que nunca
sentiu que tinha direito – mas está vestida e a piscina está vazia. É noite e a água bate em seus
pés.
Se por um lado o final brinda o sucesso de Jéssica no vestibular e a reunião da família
outrora apartada, por outro a resolução da invasão pela separação entre as classes talvez seja
uma saída apaziguadora ou no mínimo individual, já que a divisão de classes permanece
inabalada e o opressor é pouco afetado – assim defende Migliorin (2015) em texto sobre o
filme. O final feliz coincide com o pedido de demissão, ou seja, o encerramento da condição
de empregada doméstica para Val. Mas Dona Bárbara provavelmente contratará outra
empregada, que estará submetida às mesmas condições de Val. Outra sofrerá em seu lugar.
Concordamos com a observação perspicaz de que a parte opressora não passa por uma
autocrítica e nem sofre uma evolução a partir da desestabilização gerada por Jéssica, coisa que
acontece somente com Val. À elite é reservada apenas a irritação e a resistência mesquinha
em ver o crescimento e a autonomia da classe popular, sem qualquer tomada de consciência
sobre seu papel – nem da patroa com seu autoritarismo, nem do patrão com seu abuso de
poder e assédio sexual. Já no que toca à manutenção da estratificação social, pensamos que
talvez seja uma exigência desmedida ao filme, visto que dificilmente estaria ao seu alcance
(num registro realista) implodir todo um modelo ancestral de divisão de classes (como fazer
uma revolução nesse contexto?).
Já Juliana Cunha acredita que Que horas ela volta? aposta numa conciliação, uma
saída afetiva e familiar, “num mundo sem solidariedade de classe, sobram os vínculos
regressivos” (2016). De fato, o filme de Muylaert elogia a família como núcleo social e
suporte dos sujeitos, ao passo que revela a fragilidade dos laços de classe. A periferia vista no
filme é desunida, marcada pelos interesses pessoais, pelos contratos, como se vê na cena em
148
que mãe e filha têm a proposta de aluguel recusada, os pedidos de asilo negados e não
conseguem teto para dormir por uma noite – algo que certamente decepcionaria o Marx de
“Proletários de todo o mundo, uni-vos!” (MARX; ENGELS, 2003, p. 58). É verdade que “no
final feliz do filme a igualdade continua não se efetivando, mas o sucesso pessoal aparece
como saída. Jéssica e seu filho talvez escapem, o mundo não” (MIGLIORIN, 2015). Mas
Jéssica não está ali apenas como uma garota. O filme tem pretensões de síntese ao colocá-la
como representante de uma geração, fruto de um contexto sócio-histórico, de um governo.
Jéssica são muitas e muitos, são milhares52. Porém, ainda que a personagem de Jéssica seja
trabalhada dramaturgicamente como contendo algumas preocupações sociais (sua motivação
para cursar arquitetura, por exemplo), o filme talvez passe a ideia de milhares que queiram
ascender levando apenas os seus, ancorados nas noções de realização individual, esforço e
meritocracia, sem consciência de classe, sem projeto coletivo.
Em O som ao redor, a invasão é levada a cabo pelos vigias que se instalam num bairro
de classe média/alta em Recife e oferecem seus serviços de segurança privada para os
moradores. Assim como em O invasor e Que horas ela volta?, a chegada desses personagens,
capitaneados por Clodoaldo (Irandhir Santos), impacta a rotina de todos os demais e move a
narrativa, sendo responsável também pela virada que se sucede no desfecho. Apesar de serem
responsáveis pela segurança, sua presença gera justamente o oposto, já que associada a uma
proteção controversa, baseada em algum tipo de chantagem ou extorsão – algo parecido com
o que acontece com Anísio, contratado para sanar uma situação e dar sossego aos
contratantes, mas que, também por meio de chantagem, paradoxalmente traz mais
preocupações. O pagamento mensal dos vigias acaba por gerar uma sensação de dependência
e vulnerabilidade, além de acentuar uma paranoia contemporânea em relação à violência
urbana.
Ao mesmo tempo, os vigias acentuam a perda da privacidade da vizinhança –
privacidade desejada, mas nunca inteiramente garantida; como escreve Maria Rita Kehl
(2013), o contato inevitável que a vida urbana promove com os ruídos dos vizinhos “nem as
muralhas protetoras dos grandes condomínios conseguem isolar”. Eles acessam informação
privilegiada, dando conta dos hábitos, costumes, viagens, passeios, movimento dos traficantes
(o vendedor de galão de água), adultérios (“olha o corno do seu Rufino”) e visitas – o que fica
em evidência na “esquete” sobre o jovem argentino que sai de um churrasco para fazer
52
Anna Muylaert dedica prêmio recebido pelo jornal O Globo, no dia 23 de março de 2016, “às Jéssicas”, ao ex-
presidente Lula e à presidenta Dilma Roussef. http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/03/1753724-em-
premiacao-anna-muylaert-dedica-premio-a-lula-e-dilma.shtml.
149
compras, perde-se nas ruas de prédios tão parecidos, sendo levado de volta ao edifício por um
dos vigias que havia observado sua entrada. Em suma, a comunidade pode encontrar alguma
tranquilidade nos vigilantes, mas ao mesmo tempo é refém de seu conhecimento – por vezes
comprometedor –, o que confere a eles certo poder. Novamente, a comparação com O invasor
faz sentido se lembrarmos que Gilberto e Ivan são reféns de Anísio que detém em suas mãos o
poder de uma denúncia contra eles. Relações dúbias e de dependência ligam personagens das
duas classes em ambos os filmes, assim como a incapacidade de escapar dela devido a algum
tipo de culpa dos mais abonados (ou “rabo preso”).
Clodoaldo e seu colega Fernando (Nivaldo Nascimento) visitam a casa de Francisco –
avô de João, proprietário de grande parte dos imóveis da rua e patriarca de uma família
disseminada em várias dessas residências –, como que para pedir autorização (ou bênção)
para o início dos trabalhos em seu território. Entram pelas portas dos fundos, gradeada, são
atendidos pela empregada (com quem flertam) e têm uma conversa ao mesmo tempo
amigável e tensa com o personagem. Francisco já lida com eles como se fosse seu patrão,
encerrando a conversa e mandando-os embora: “bom, vocês estão dispensados. Luciene, abre
a porta lá pros moços”. Mais adiante, surge o misterioso irmão de Clodoaldo e os dois voltam
à cobertura de Francisco, a pedido deste. Preocupado, revela que haviam matado, no interior
onde está situado seu engenho de cana, seu capataz Romualdo, alguém capaz de dar a vida
por ele. Temendo por sua vida, Francisco solicita os serviços de Clodoaldo, dessa vez como
um reforço em sua segurança pessoal, diante dessa situação de ameaça. Para sua surpresa, os
irmãos revelam ser filhos de alguém possivelmente assassinado a mando de Francisco quando
ainda eram crianças. A revelação faz com que O som ao redor passe de uma crônica do
cotidiano urbano de Recife a um filme de gênero, alterando, em retrospecto, a leitura do
espectador.
Trata-se, afinal, de um arquitetado acerto de contas, mobilizando um passado rural de
décadas atrás, com o objetivo de punir aquele que enriqueceu e multiplicou seu patrimônio à
custa de um crime, eliminando seus inimigos, destruindo uma família. Uma vingança dos
pobres que foram massacrados pelo rico, a rara efetivação de um dos grandes medos da elite
que vive escondendo, até de si própria, um forte sentimento de culpa: o levante popular, a
cobrança por uma trajetória suja. “Esse risco sempre presente é que explica a preocupação
obsessiva que tiveram as classes dominantes pela manutenção da ordem. Sintoma peremptório
de que elas sabem muito bem que isso pode suceder, caso se abram as válvulas de contenção”
(RIBEIRO, 2015, p. 22). O velho temor da elite brasileira, enriquecida às expensas de muita
exploração, maus tratos, trabalho escravo, eliminação de inimigos ou concorrentes e outras
150
ilegalidades, materializa-se no apavorado Francisco, certo de sua culpa, ao mesmo tempo
resignado por seu destino inescapável ao descobrir, numa situação sem saída, a verdadeira
identidade dos vigias.
Clodoaldo invadiu o ambiente daquela vizinhança já com intenções bélicas, espreitou
o ambiente, conquistou a confiança, aguardou uma chance e foi, com seu irmão, cobrar a vida
do pai de dentro da morada do responsável por sua morte. Entraram na casa aberta pelas mãos
do seu alvo, a convite dele, e comeram um esperado prato frio. A invasão, se antes já soava
como tensa e ambígua, revelou-se mais grave e certeira do que parecia, assentada em motivos
bem definidos e com propósitos violentos.
Ao longo de todo o filme Clodoaldo e seus colegas se enquadram, portanto, na ideia
de “corpo estranho”, que coube também a Jéssica e Anísio. São sentidos como invasores, uma
presença nova e disruptora naquele universo. Trata-se, no entanto, de uma ruptura
instauradora, já que a figura do invasor nem sempre cria instabilidade numa relação
aparentemente estável, mas funda a própria relação (antes dele não há necessidade de se
afirmar pertencimentos, de se posicionar no espaço, de se pensar sobre acordos tácitos).
Assim como Jéssica e Anísio, são promotores de instabilidade e de algum tipo de ameaça; já a
função da garota de desnaturalização dos costumes de classe encontraria maior
correspondência, n’O som ao redor, na figura de João (Gustavo Jahn). O protagonista parece
ser dotado de um olhar distanciado, beirando o blasé, que vê tudo de cima e questiona seu
próprio universo. Seu lugar é complexo e ambíguo: é um herdeiro daquela família, inserido
naquela sociedade, mas parece não compactuar de muitos aspectos de sua ideologia. É
desidentificado de sua classe, ao mesmo tempo em que desfruta dos benefícios que ela lhe
traz (não só mora em um dos enormes apartamentos do patrimônio familiar, como trabalha
como corretor dos imóveis do avô). Na reunião de condomínio, critica a falta de empatia e
sensibilidade dos moradores que querem demitir um cansado porteiro, mas sequer permanece
até o fim da discussão. É apontado como “condômino turista, condômino eventual”. Tem boa
relação com os empregados, aparentemente compreensivo e simpático, comenta com Sidiclei
(Alex Brito, neto de sua empregada Mariá), caixa de supermercado, que também teve um
trabalho noturno num bar quando morava em outro país, comparando situações não
exatamente equivalente. Em outro momento, menciona a estada de sete anos na Alemanha, da
qual diz ter saudades. Se não é exatamente um invasor ou um “extraterrestre” como os vigias
ou Jéssica, João faz as vezes de um estrangeiro; seu personagem, ao mesmo tempo em que
pertence à classe, é provido de características que se prestam à posta em perspectiva classista.
Um pé lá, outro cá. João leva as ambiguidades da relação de classes em âmbito doméstico ao
151
paroxismo – é o bom patrão, simpático e afável, mas que continua o ciclo, já que gerações de
empregadas domésticas da mesma família se sucedem em sua casa.
Trabalhar cansa figura uma invasão pelos empregados na casa e no comércio de uma
família de classe média paulistana formada pelo casal Helena (Helena Albergaria) e Otávio
(Marat Descartes) com sua filha Vanessa (Marina Flores). O marido perde o posto de
executivo em uma empresa enquanto a esposa abre seu próprio negócio – um mercado –,
contratando funcionários para seu empreendimento (caixa, estoquista, açougueiro), ao mesmo
tempo em que encarrega Paula (Naloana Lima) do serviço doméstico. Coisas estranhas
começam a acontecer no mercado; incomodados com a proporção e reincidência de uma
suposta infiltração, Helena e Otávio derrubam a parede e encontram o esqueleto de um
enorme e estranho animal, que queimam nos arredores da cidade.
A convivência da família com os empregados, seja no mercado ou na casa, parece
fazer com que toda a narrativa se situe num clima de instabilidade, ameaça da ordem e tensão.
Helena se sente ameaçada pela entrada de Paula em sua casa, entregando-lhe as chaves
contrariada e com desmedido zelo – “Essa é a chave da cozinha. Toma muito cuidado”,
recomendações que são ditas como se cifrassem um profundo segredo –, além de enciumada
pela proximidade da empregada com sua filha. Na maioria dos casos, a tensão se instaura nas
relações entre empregadores e empregados. A maioria dos medos dos protagonistas está
fundada na culpa, na má consciência, um possível medo de vingança (sobretudo do ex-
funcionário demitido, acusado, sem provas, de furtar produtos do supermercado) pelo mal
causado. A culpa, por sua vez, engendra insegurança, desconfiança, paranoia.
Todo o mal estar que se insinua como reação aos empregados, mas que ainda assim
paira difuso pela trama, acaba materializado, possivelmente num gesto alegórico53 de Dutra e
Rojas, na figura desse monstro sob a parede do mercado. Não se trata, portanto, de uma
criatura viva, capaz de perseguir e da qual os personagens fogem, promovendo deslocamentos
no espaço, como em muitos filmes de perseguição e terror. O monstro, ao contrário, é interno,
uma anomalia da própria construção, entranhado em suas estruturas – um tumor do próprio
organismo.
O corpo estranho, o parasita que se instala, a infestação e a invasão estão presentes de
forma muito explícita em inúmeros filmes de terror, que aludem desde a dimensões biológicas
e corporais, passando pela possessão demoníaca, até invasões mais declaradamente sociais:
Alien – o oitavo passageiro, de Ridley Scott, com a famosa cena em que o alienígena, depois
53
Uma discussão sobre o conceito de alegoria virá em outro tópico deste capítulo.
152
de adentrar o corpo de um dos astronautas para terminar seu processo de maturação, rompe
seu abdômen para se libertar; O hospedeiro (2006), do coreano Bong Joon-Ho; o bebê do
diabo no ventre de Rosemary (Roman Polanski, 1968); as meninas possuídas em O exorcista
(William Friedkin, 1973) e Poltergeist (Tobe Hooper, 1982), e o estrangeiro, polonês
locatário do apartamento de uma suicida em Paris, em O inquilino (Polanski, 1976) que,
inclusive, tem citações diretas no filme de Rojas e Dutra: no longa de Polanski, o
protagonista, hostilizado pelos vizinhos, tem sua identidade fundida com a da antiga
moradora. Em um de seus momentos de agitação, encontra, na parede do quarto, um dente da
moça (em Trabalhar cansa, Paula encontra uma garra do monstro que havia se soltado da
parede). Há também Um ramo, curta dos mesmos diretores, em que da pele da protagonista
brotam plantas. Nesses exemplos, aquilo que amedronta é muito próximo do sujeito, interno,
e o alvo da ocupação vai do corpo humano a seu espaço, seu lar, seu habitat, seu território.
Nota-se que o fantástico, por vezes, é acionado para dar conta das síndromes persecutórias
desencadeadas pelo invasor.
Em Trabalhar cansa, o principal território ameaçado, sua casa assombrada, é o
supermercado, o que não deixa de ser interessante numa época como a presente, locação que
aparece de forma igualmente central em outros filmes contemporâneos, como O nevoeiro
(Frank Darabond, 2007, baseado em livro de Stephen King). Trata-se de um espaço alugado:
nesse sentido, Helena é tanto invasora quanto invadida. É expressiva a figura do aluguel, do
habitante que não é dono do espaço, em filmes como O inquilino (Roman Polanski, 1976) e
Os inquilinos (Sérgio Bianchi, 2009), que também elaboram, em matéria fílmica, o temor da
invasão, seja psicológica ou social.
Em Casa grande, passado no espaço da mansão da família de classe alta, empregados
também deixam os patrões intranquilos. Com três funcionários e em crise financeira, demitem
Severino (Gentil Cordeiro), o motorista de anos, dizendo ao filho Jean (Thales Cavalcanti)
que ele havia preferido retornar ao sertão (como os pais que mentem aos filhos sobre um
cachorro de estimação morto dizendo que foi levado a um sítio). Mais adiante, surpreendem-
se com a notícia do que entendem como vingança (como sucedera em Trabalhar cansa e O
som ao redor) do ex-empregado – Severino deu início a um processo trabalhista contra eles.
Rita (Clarissa Pinheiro), empregada, é descoberta em fotos nuas pela casa, levantando as
suspeitas da patroa Sônia (Suzana Pires) de que alguma intimidade sexual se havia dado com
algum dos homens de sua casa, seja o marido ou o filho. É demitida. Noemia (Marília
Coelho), cozinheira, pede demissão depois de três meses sem pagamento. Assim, todos os
153
vínculos trabalhistas se desfazem. A família como que expulsa, não sem turbulência, seus
invasores.
Um pouco semelhante a Jéssica, Luiza (Bruna Amaya) faz o papel da invasora que
atua como catalisadora de uma conscientização no namorado Jean. Menina parda, estudante
de escola pública, a quem Jean conhece quando começa a ir para a escola de ônibus depois da
dispensa de Severino (talvez não houvesse outro local em que seus caminhos pudessem se
cruzar), Luiza é politizada, dança forró como os personagens pobres, defende as cotas raciais
em debate fervoroso – e fala palavrões, para desgosto da sogra Sônia. É responsável por
inflamar o processo de distanciamento de Jean não apenas de seus pais, mas de todo o mundo
que representam.
Na sequência final, já desgastado por uma briga com seu pai e tendo abandonado o
vestibular, jogando por água abaixo toda a expectativa acumulada nesse momento de teste,
Jean vai à favela em busca dos empregados, procurando retomar algum tipo de forte conexão
que, ao ser perdida, gerou-lhe uma espécie de vazio afetivo – em atrito com seus pais, eram
eles suas referências. A favela figura, em Casa grande, como uma espécie de paraíso ingênuo,
lugar idílico onde todos se conhecem. Sem qualquer endereço e guiado por informações dos
passantes, entra pelas ruelas estreitas e encontra Severino e Noêmia, que moram juntos. No
bucólico forró em que Severino toca, encontra Rita, com quem passa a noite, concretizando
um jogo de sedução antes apenas ensaiado. Agora é Jean, filho de família rica, o invasor. Pela
primeira vez, conhece o lar daqueles que foram tão importantes em sua criação. É sua
incursão à senzala – para retomar os termos da obra de Gilberto Freyre (2003) a que o título
do filme faz referência. A jornada lhe rende uma iniciação sexual, que o filme toma como
marca de entrada na vida adulta, repetindo o movimento inaugural das relações interraciais
entre o branco europeu e as negras e índias nas origens do Brasil, segundo Freyre.
Inversão ainda mais potente ocorre em Eles voltam. Se a incursão de Jean ao mundo
dos pobres acontece apenas no final de Casa grande, aqui temos a investigação do universo
popular como centro fundador da trama. O filme de Marcelo Lordello inverte a maré de O
invasor, Que horas ela volta?, O som ao redor e Trabalhar cansa, obras que retratam a
ameaça do outro de classe dentro do território das classes médias e altas. Em Eles voltam é
Cris (Maria Luiza Tavares), a jovem rica, que se desgarra do seu universo e vai experimentar
o mundo dos pobres. Abandonada por seus pais, perdida em uma estrada pernambucana, é
amparada por um menino que passa de bicicleta e resolve acolhê-la em sua casa, localizada
em um acampamento de trabalhadores sem terra. Alimentada pela mãe do rapaz, é observada
pela curiosa Elayne, sua irmã. Na caneca em que Cris bebe, é o nome de Elayne que está
154
gravado, sinalizando que ali Cris é a intrusa, usando o objeto que pertence à menina. Cris é
objeto da discussão e da caridade dos trabalhadores sem-terra que se reúnem para debater seu
destino: cada um se prontifica a oferecer algo para ela – um saco de inhame, outro de
macaxeira, etc.
Cris logo passa aos cuidados de Fátima (Mauricéia Conceição), acompanhando-a no
seu trabalho de faxina, ajudando a limpar uma mansão beira-mar, convivendo com suas filhas
adolescentes. Embora por pouco tempo, experimenta ser pobre, trabalhar como empregada
doméstica (depois de fazer uma pausa, diz “mas é que cansa e eu não sei fazer”), andar longas
distâncias a pé (sempre fica vários metros para trás e tem dificuldade em carregar as sacolas
pesadas), dormir num mesmo cômodo com várias pessoas (tem insônia e chama por sua mãe).
Parece não se sair tão bem nesse universo.
Em Eles voltam, nota-se não exatamente uma solidariedade de classe (que faltara em
Que horas ela volta?), mas uma solidariedade vinda da classe popular, como se fosse a
expressão de uma característica deste grupo. Todos que cruzam o caminho da moça
abandonada se dispõem a ajudá-la, de alguma maneira.
Embora enigmática e silenciosa – talvez por sentir-se acuada sozinha, distante de seus
pais e de seu universo social –, é possível perceber que a jornada gera uma transformação em
Cris, que retorna diferente para casa. Com um rico café da manhã servido por uma empregada
uniformizada, ouve seu avô comemorar uma reportagem sobre uma expulsão de trabalhadores
sem-terra e retruca: “se o jornal mostrasse lá onde eles moram o senhor não falaria isso”.
Aceita fazer um trabalho de escola com a colega excluída sem reclamar (parece que essa era a
prática entre suas amigas populares, que tanto desprezam a menina quanto rejeitam a figura de
autoridade da professora), resolve ir com ela ao centro da cidade (ainda que na proteção de
um taxi) fazer in loco uma tarefa que realizariam na internet. A experiência com o “outro
lado” a deixou mais sensível ao outro, mais humana em suas poucas relações de alteridade.
Cris é a figura invasora da classe trabalhadora, mas sua recepção é completamente
diferente da que ocorre com os pobres nos espaços dos ricos nos quatro primeiros filmes
mencionados. Não desperta medo, não desestabiliza muita coisa, não ameaça. No máximo
causa algum desconcerto (“o que fazia na estrada uma menina tão branquinha?”), exige algum
tipo de adaptação do cotidiano dos personagens ou produz um estranhamento inicial –
sobretudo da parte de Elayne e das filhas de Fátima, meninas de sua idade –, que não dura e
que logo se transforma em amizade, por iniciativa das próprias meninas. Os invadidos são os
pobres, mas o medo continua do lado das classes altas – “Essa menina andou por lugares que
155
a gente nem pode imaginar e a gente não sabe se ela disse tudo que aconteceu”, diz a avó da
protagonista, insinuando sua preocupação.
****
O invasor não é uma condição definitiva, senão um estado, uma roupagem que a cada
hora veste um sujeito, seja da elite ou do povo. Não é propriedade de uma classe, embora, nos
filmes analisados, não podemos deixar de notar que predominam invasores de classes baixas
nos territórios das classes altas, e não o contrário. O termo invasor denota alguma
agressividade ou violência; soa indesejável, mal quisto. Assim, faz sentido pensarmos na
invasão como um revestimento de medo e apreensão que envolve a entrada das classes
populares em espaços de outras classes, pois assim esse ingresso é sentido pelos anfitriões.
Um representante do povo dentro do lar de uma família de classe média é percebido como
ameaçador para esse estrato social. Ainda que, a rigor, o que se passe seja a mera copresença
num dado espaço, uma parte é considerada, subjetivamente, como invasora, o que faz com
que a outra parte se sinta ameaçada – e se arrepie tal qual gato.
Configura-se, assim, uma relação de tensão forjada no medo que parece exprimir a
dificuldade de compartilhamento de um espaço entre diferentes e de se lidar com o outro,
enfim, um temor da alteridade. Mas também é um medo permeado pela culpa, já que vindo de
personagens que têm alguma mancha no passado. Porque devem algo ou por terem feito mal a
outrem, temem uma vingança ou a chegada da conta por seus atos.
Assim, a invasão não é exatamente uma ação, mas a caracterização de uma ação, uma
forma de percebê-la e de qualificá-la. O que não invalida a aplicação do termo para o caminho
oposto: Cris, de Eles voltam, não provoca, necessariamente, medo ou sensação de ameaça nos
que a recebem, contudo, é uma invasora no sentido de configurar-se como um corpo estranho
em determinado universo, permitindo um acionamento da classe como atravessamento das
relações, uma desnaturalização daquilo que era sentido como dado, enfim, um tensionamento.
São invasões diferentes.
Além do invasor, em um sentido mais clássico, merecem destaque alguns personagens
que funcionam como uma espécie de alterego do cineasta no sentido de serem figuras que não
se identificam plenamente com sua posição de classe e observam tudo ao redor com crítica e
algum distanciamento. Ainda incertas de que alterego seria o melhor termo, vale apontar que
esses personagens funcionam como uma via de expressão da posição ambivalente do próprio
diretor e sua desidentificação de classe. São personagens questionadores, que observam, que
156
criticam, que causam estranhamento nos demais e alguns deles inclusive parecem um pouco
despregados de seu universo, quase flutuantes.
Jéssica (Que horas ela volta?), João (O som ao redor), Jean (Casa Grande) e Cris
(Eles voltam) são exemplos disso em graus variados – alguns deles contêm componentes
autobiográficos assumidos pelos diretores em entrevistas e debates ou até certa semelhança
física (como Kleber Mendonça Filho e o ator Gustavo Jahn54). Exemplos ainda mais nítidos
são vistos nos filmes de Sérgio Bianchi, como o personagem antropólogo/observador/narrador
de Cronicamente inviável (2000), interpretado por Umberto Magnani. Também em Jogo das
decapitações (2013), o protagonista, um intelectual de classe média, busca um filme perdido
feito pelo polêmico diretor fictício Jairo Mendes (Paulo César Pereiro), mas as personas se
confundem, já que as imagens que vemos são do primeiro longa do próprio Bianchi, intitulado
Maldita coincidência (1979).
A figura do invasor, em alguns casos (a depender do filme e da maneira como se
relaciona com os invadidos), oferece o ponto de vista de uma classe sobre os costumes de uma
outra, desnaturalizando certas convenções, hábitos, posições ideológicas, isto é, tornando as
coisas mais afloradas e visíveis aos olhos do espectador. O que ela possibilita é um giro de
perspectiva. Parece que todo um modo de vida de uma dada classe é percebido enquanto tal
justamente a partir do encontro/confronto com alguém que não pertence àquele universo – um
corpo estranho. A figura do invasor, assim, constitui-se como um dispositivo que atua como
catalisador dos contatos entre classes distintas, proporcionando uma ruptura instauradora que
torna as relações de classe “narráveis”.
Em alguns dos filmes desta coleção55, a perspectiva crítica sobre o mundo posto em
cena é encarnada no personagem de outra classe social, como se a narrativa delegasse a ele o
potencial de desnaturalização, de posta em crise e/ou perspectiva. Isso poderia ser feito de
outros modos, por exemplo através de uma aposta satírica ou realista crítica, mas investe-se
na figura desnaturalizante do invasor, personagem estranho àquela classe – ao qual certamente
não pode se atribuir a integralidade do potencial crítico do filme, mas que atua como um
grande para-raios de questões.
54
Diretor e personagem (via ator) são parecidos em gênero, raça, faixa etária, origem recifense, bairro de
moradia e trajetória internacional de alguns anos no exterior.
55
Enfatizamos que todos os filmes desta coleção contém a figura do invasor, mas nem sempre ele atua da
mesma forma. Em O som ao redor, por exemplo, muito da crítica construída prescinde da figura dos vigias, em
sequências em que eles sequer participam ou através da mobilização das fotografias ao começo do filme, por
exemplo.
157
A figura invasora, mais do que revelar as idiossincrasias de uma classe, coloca em
evidência a relatividade das impressões de parte a parte e, em última instância, a própria
existência da perspectiva. Isto porque as classes não são mostradas em si, de maneira objetiva,
mas em relação, a partir de um contraste. A eleição da figura do invasor como elemento
disparador dos conflitos da trama apresenta ao espectador uma realidade organizada segundo
determinados pontos de vista. Segundo Jacques Aumont, perspectiva é “um lugar, real ou
imaginário, a partir do qual uma representação é produzida” (AUMONT, 2003, p. 237).
Sílvia Velloso Rocha, ao trabalhar com o perspectivismo nietzschiano, diz:
56
Cabe diferenciar o horizonte de classe de Francisco – proprietário de vários imóveis e de um engenho – e de
Bia e sua família, de classe média, e igualmente invadidos.
159
de mais substância do que os personagens pobres, que são “tratados com condescendência e
geram maior simpatia, ao mesmo tempo em que se tornam um tanto artificiais por parecerem
meras criações funcionais, colocados à prova para serem catalisadores do amadurecimento de
Jean” (MIRANDA, 2014). São personagens que ocupam as bordas do quadro, “só existem
através do olhar dos vencedores” (GUIMARÃES, 2014).
Algo semelhante se desenrola em Eles voltam, já que a escolha do ponto de vista de
Cris como guia dessa incursão pelo mundo dos desprivilegiados resulta numa representação
necessariamente parcial da classe popular. É através da visão limitada de quem não entende
direito o que está se passando – uma púbere perdida –, que o filme dá acesso aos
trabalhadores sem-terra e à família de uma doméstica. Esse procedimento tem consequências
ambivalentes: por um lado, evita-se falar em nome do povo, como ocorria em aspectos
posteriormente criticados do Cinema Novo, por outro há certa falta de ousadia para enfrentar
a delicada questão da alteridade. Isso talvez ocorra porque já se parte da premissa de que a
plena compreensão do outro é inalcançável. O filme como que incorpora internamente a
defesa a uma possível crítica sobre a justeza da representação, eximindo-se de um tratamento
mais completo ou ambicioso.
Salta aos olhos que os protagonistas da maioria desses filmes sejam jovens. Eles
voltam, Que horas ela volta?, Casa grande têm protagonistas adolescentes e O som ao redor,
um jovem adulto. Na maioria das vezes, são os filhos dos patrões, reverberando, mais uma
vez, A saída dos operários da fábrica Lumière (1895). Isso se relaciona com essa perspectiva
assumidamente parcial que alguns dos filmes sustentam – já que os personagens são de algum
modo ingênuos, imaturos, desconhecedores das regras que regem a vida social –, mas também
com a criação do personagem do invasor. A juventude já traz consigo uma potencialidade de
desnaturalização do mundo estabelecido, um questionamento da ordem e do status quo que é
bastante compatível com as características de um invasor, aquele que porta um olhar novo – e
às vezes rebelde – para o que já está caducando.
Jéssica e Jean, dois dos personagens principais, estão em momento de prestar
vestibular e iniciar uma vida profissional. A juventude também carrega a ideia de renovação,
de inauguração de outra etapa e que aqui talvez se relacione às mudanças ocorridas nos
últimos anos no Brasil, índice de uma transformação social: uma nova geração de pobres
ascendendo socialmente e uma de ricos que sentem seu lugar, há anos pensado como
garantido, ameaçado – pelas cotas, por exemplo, tema debatido em Casa grande.
Ainda que parcializem ou problematizem a perspectiva – com o artifício da invasão e
seus personagens jovens –, furtando-se a uma interpretação mais incisiva, estes parecem ser
160
filmes que não deixam de almejar a construção de uma síntese sobre a sociedade brasileira.
Tentativa de síntese esta distinta da que ocorria no Cinema Novo, mas também engajada em
diagnósticos. Talvez os filmes de hoje sejam mais personalizados, com maior destaque aos
indivíduos, embora os personagens sigam como representantes de classe. Nenhuma das obras
parece evitar essa pretensão de salto do tratamento das situações domésticas com poucos
personagens para um contexto maior, possivelmente nacional. Essa ampliação, ainda que não
dita, parece sugerida por todos eles. Jéssicas são muitas, já dissemos.
Imbuídos da criação de microcosmos brasileiros dentro de casas (Casa grande, Que
horas ela volta?, Trabalhar cansa), ou ao menos de microcosmos parciais, que remetem à
recorrência de certas relações no Brasil, os objetos desta coleção possuem questões
semelhantes com as tratadas nos filmes contemporâneos da série histórica: Santiago, Babás e
Doméstica. Tanto uns como outros são quase inteiramente passados dentro de residências,
mas não visam a falar somente da família, das relações entre pais e filhos ou da vida em casal.
Em todos há um interesse pelas relações atravessadas pelo trabalho doméstico, o que acaba
por gerar, nesse cinema, uma espécie de politização do espaço íntimo. São diferentes do
cinema cuja política passava pelo espaço público, pela fábrica ou pelo campo, mas também
distintos do cinema de interiores focado em dramas psicológicos ou sexuais, como as
adaptações de Nelson Rodrigues, que se empenhavam na revelação da decadência moral da
classe média – Toda nudez será castigada (1972), O casamento (1976), ambas de Arnaldo
Jabor, por exemplo. O mesmo diretor também assina a chamada “trilogia do apartamento”,
composta por Tudo bem (1978), Eu te amo (1981) e Eu sei que vou te amar (1986). Todos
eles são alocados dentro de interiores, mas os dois últimos são centrados em casais e sua
dinâmica afetiva, exposta por longos diálogos e reflexões, enquanto o primeiro tem pretensões
mais abrangentes ao lidar com uma família de classe média de Copacabana às voltas com uma
reforma em seu apartamento. Essa situação propicia a interação, num mesmo espaço limitado,
entre classe média e classe trabalhadora, representada pelos pedreiros e pelas empregadas
domésticas. O dispositivo de confinamento de Tudo bem ressalta os absurdos das relações
desiguais e os desencontros entre patrões e empregados por meio de um tratamento ácido, em
tom farsesco e com atuações histriônicas, bem diferente da pretensão realista dos filmes
colecionados. A tentativa de síntese do Cinema Novo e de alguns períodos posteriores, a
tensão entre parte e todo foi, muitas vezes, trabalhada por via explicitamente alegórica, bem
diferente do realismo mais clássico ou de gênero que se nota nesses filmes contemporâneos.
No panorama de filmes que não se afastam por muito tempo do ponto de vista da
classe dominante, exceção é Que horas ela volta?, que tenta organizar sua perspectiva mais
161
colada à personagem de Val, empregada doméstica. Mas a questão é que, em alguma medida,
a perspectiva de Val está colada à dos patrões. O mesmo não ocorre com sua filha, mas é das
sensações e angústias de Val que o filme compartilha. É ao lado dela que inicia a trama (ao
passo que Jéssica entra depois de algum tempo), é dela que o filme se compadece. Há, na obra
de Muylaert, algumas tentativas de aproximação da visão de Val, em termos dramáticos e
estéticos.
Na cena em que Val serve os convidados no aniversário de Bárbara, temos a câmera
muito próxima de sua nuca, tentando se aproximar da visão da personagem enquanto passa
pelas pessoas que estendem a mão e balançam a cabeça para recusar salgadinhos, sem sequer
lhe direcionar o olhar. Não se configura exatamente como uma câmera subjetiva, pois a lente
não coincide com sua posição, mas é uma câmera acompanhante, por assim dizer. Com esse
procedimento, o filme coloca o espectador quase literalmente no lugar de Val, invisível e
ignorada enquanto serviçal, apagada pelo uniforme. A sensação que a condução do plano
proporciona é fantasmagórica, como se pela festa andasse uma bandeja flutuante,
desencarnada, não sustentada por uma pessoa.
Que horas ela volta? busca a perspectiva de Val ao fincar sua câmera da cozinha para
a sala, fitando os donos da casa de maneira parcialmente oculta, distante, entrecortada pelo
vão da porta e por outros objetos, na contracorrente do que costuma acontecer na cultura
audiovisual: personagens ricos e patrões filmados com centralidade, inteiros na tela e pobres
empregados nas bordas do campo. Retomando Aumont (2003), o enquadramento é um dos
principais recursos expressivos capazes de marcar o ponto de vista de um personagem. Ainda
que não seja inequívoca, a decisão de onde colocar a câmera é fundamental na criação de uma
perspectiva. De onde se olha? Para onde? A composição abaixo é significativa e recorrente
no filme:
162
Enquadramento semelhante é visto rapidamente em Casa grande, mas da sala para a
cozinha, reforçando a perspectiva patronal. O ponto de vista é contrário ao de Que horas ela
volta?
163
O filme de Muylaert pretende promover um giro da perspectiva dominante ao colocar
os patrões no fundo do enquadramento, fazendo o espectador experimentar uma visão de
outro ângulo, que parte da área de serviço. Quando Dona Bárbara atinge o extremo da
irritação com as atitudes de Jéssica, surge o seguinte diálogo:
Bárbara: Enquanto ela tiver aqui, queria te pedir pra prestar atenção, pra deixar ela
da porta da cozinha pra lá.
Val: Sim senhora, da porta da cozinha pra cá, não é?
Bárbara: Isso, da porta da cozinha pra lá.
A sutil variação das expressões “da porta da cozinha pra lá” e “da porta da cozinha pra
cá” diz da mudança de perspectiva das personagens e de suas posições; cada uma fala de um
lugar e se visualiza em uma parte da geografia da casa. A porta da cozinha, uma linha
divisória de territórios, é vista por elas de maneira relativa, já que cada uma está de um lado e
enxerga uma face dessa fronteira. A tentativa de identificação da instância fílmica com o lugar
da empregada, em termos físicos mas também psicológicos, acaba por repercutir numa
construção dos patrões com traços de vilania, em especial a altiva Dona Bárbara.
164
Tentativa, é preciso frisar. O filme não procede a uma adesão ao olhar de Val ou de
Jéssica. Há deslizamentos dos pontos de vista, assim como resquícios de uma posição de
classe média muito arraigada vinda tanto da cultura audiovisual quanto, é possível especular,
da vida social dos realizadores. Por mais que Que horas ela volta? tome partido de Val, figura
tão cativante e carismática, há uma certa ridicularização da personagem, uma graça com seu
desajeito, inocência, modo de falar ou ignorância atribuídos a sua classe, pouca educação
formal ou origem regional. A maneira jocosa como Val é apresentada pelo filme57 – embora
isso se dê em menor grau diante do que se poderia esperar tendo em conta a trajetória da atriz
em programas humorísticos –, parece reflexo de um olhar de classe média do sudeste não
totalmente isento de seus estranhamentos com a diferença e seus preconceitos classistas. O
pobre permanece, em alguma medida, uma alteridade inalcançável e inapreensível em sua
integralidade para diretores que, em geral, partem das classes privilegiadas.
Em Brasil em tempo de cinema (2007), Jean-Claude Bernardet aponta as
manifestações fílmicas de um cinema que não consegue se desprender, por mais que tente, de
uma origem de classe. Sobre a produção dos anos 1960, avalia que um paternalismo domina
as representações populares, o que se desdobra em “proletários sem defeitos, camponeses
esfomeados e injustiçados, hediondos latifundiários e devassos burgueses” (BERNARDET,
2007, p. 49). Para o autor, à medida que a classe média encarasse diretamente seus problemas,
as representações da alta burguesia seriam mais realistas e sérias (um sintoma disso era que os
burgueses seriam vistos para além dos momentos de lazer, mas também no trabalho, em
escritórios e fábricas).
Em partes, a situação que descreve Bernardet avançou nos dias de hoje, mas algo
ainda se mantém. Resiste nas imagens um olhar depreciativo para as elites, embora menos
caricatural em relação ao que ocorria nos Cinemas Novo ou Marginal brasileiros. Lá os grã-
finos compunham quadros primitivos, ancorados na necessidade de uma apresentação crítica,
de exposição à depreciação pública, que
resulta em bonecos que têm ora uma cara má e fechada, ora o riso do cinismo e da
libertinagem; vivem em ambientes acintosamente ricos e de mau gosto; são cercados
por quadros abstratos, livros franceses, compridas piteiras, uísque e mulheres fáceis,
carros conversíveis cheios de louras (BERNARDET, 2007, p. 51).
57
Domésticas risíveis, antepassadas de Val, fazem-se presentes em algumas comédias, como as chanchadas
estrelas por Zezé Macedo, que ficou conhecida como “a empregadinha do Brasil”, o seriado A diarista (2003) ou
o filme Domésticas (Fernando Meirelles, Nando Olival, 2001).
165
Bernardet complementa dizendo que essa visão ingênua e pouco realista da elite faz
com que a burguesia saia intacta dessa “sátira epidérmica” (p. 52), o que leva, portanto, a uma
crítica inócua, que não alcança seu efeito. A construção da personagem de Dona Bárbara
padece de alguns desses excessos (suco de lima da pérsia, jogo de xícaras trazida da Suécia,
um olhar de ira fulminante quando contrariada), embora muito longe do estereótipo descrito
acima, já que apresenta também alguma nuance e vulnerabilidade: é uma mãe que deseja o
afeto de seu filho e a atenção de seu marido.
Tradicionalmente, fazer cinema no Brasil não é algo ao alcance de toda a população.
Ter acesso a câmeras e equipamentos, conseguir aprovação de projetos em editais, obter
patrocínio ou arcar com sua própria produção têm custos elevados ou demandam certa
formação, o que faz com que, frequentemente, os cineastas pertençam às classes privilegiadas.
Contudo, muitas vezes o realizador brasileiro demonstra uma certa desidentificação com sua
classe de origem, saindo em defesa dos oprimidos e atacando tanto os opressores (às vezes
resvalando para a vilanização e a caricatura, conforme apontamos) como os omissos – caso da
classe média, entendida como retrógrada, conservadora e, ademais, vista como cúmplice do
golpe de 1964 por aquela geração de cineastas (BERNARDET, 2003). Por ocasião do golpe,
comentado numa análise que se expande a partir de A opinião pública, Bernardet lembra que
se sentir inserido na classe média, vista como massa de manobra reacionária, provocava o
horror em muitos artistas. Era necessário “esconjurar esse possível vínculo com a classe
média. (...) O cineasta exorciza a classe média e se fustiga por ser talvez um de seus
membros” (BERNARDET, 2003, p. 68).
Sobre essa mesma geração, Paulo Emílio Salles Gomes comenta:
166
pelos séculos seguintes, apesar da evidente reconfiguração e miscigenação da sociedade. A
noção de ocupação poderia até, num exercício que pediria boa dose de abstração e cautela, ser
relacionada com a ideia da invasão58. Não obstante, pressentimos que seus sentidos
contemporâneos tenham sido invertidos.
Já não falamos mais do Cinema Novo, mas algo desse quadro se perpetua até os dias
de hoje. Nesse sentido, alguns cineastas são, em certa medida, “traidores de classe”,
pertencem a uma classe que condenam, que desejam expor em seu ridículo, desvelando suas
contradições, vilanizando. Contudo, fazem uma espécie de jogo duplo, oscilam entre a
identificação e a desidentificação59, entre a necessidade de uma postura crítica e um
sentimento de compreensão e reconhecimento. Uma parte de nossa filmografia foi feita por
suas mãos, destilada com sua culpa e má consciência, marcada por essa raiva em certa medida
alter e autodirigida.
6.1 Os falecidos
58
Uma outra abstração ou, melhor dizendo, transposição para outros contextos a partir da ideia do invasor pode
ser pensada em um trecho de Darcy Ribeiro. No limite, o invasor é uma condição tão ampla que pode abarcar
contextos distantes, embora cruciais até hoje, como a colonização (mas que fugiriam ao nosso escopo). No
Brasil, invasores são os europeus, os brancos, os ricos. São também, por continuidade, seus descendentes.
Ribeiro, ao falar de seus propósitos no livro O povo brasileiro, em que retraça o processo de constituição do
nosso povo, contribui com essa reflexão: “Reconstituir esse processo, entendê-lo em toda a sua complexidade, é
meu objetivo neste livro. Parece impossível, reconheço. Impossível porque só temos o testemunho de um dos
protagonistas, o invasor. Ele é quem nos fala de suas façanhas. É ele, também, quem relata o que sucedeu aos
índios e aos negros, raramente lhes dando a palavra de registro de suas próprias falas. O que a documentação
copiosíssima nos conta é a versão do dominador. Lendo-a criticamente, é que me esforçarei para alcançar a
necessária compreensão dessa desventurada aventura” (RIBEIRO, 2015, p. 27, grifo nosso).
59
Lembremos de uma fala de Marcelo Pedroso sobre os personagens de Pacific, citada no capítulo 4. Lá ele
dizia que tinha afeto e ao mesmo tempo crítica em relação àqueles personagens. Reconhecia-se naquele universo,
naquelas festas, naquelas músicas e poderia estar tomando caipirinha com eles.
167
(BERNARDET, 2007, p. 111). Para o autor, o filme circula em torno da temática do
definhamento. Zulmira (Fernanda Montenegro) é uma moça de classe média suburbana
obcecada com a ideia de morte, buscando compensar sua vida simples e pacata sonhando com
um enterro luxuoso. Ao final, revela-se que havia traído o marido e fora surpreendida com seu
amante pela vizinha Glorinha. Essa reviravolta se abre para a provável leitura de que
desejasse falecer pelo martírio da culpa e do remorso por sua infidelidade.
Tanto Zulmira como Tuninho, seu marido pacato e desempregado, têm suas fontes de
alienação: ela obcecada por religião, ele fanático por futebol. São ambos personagens
impotentes e irrelevantes, cada um à sua maneira60. “O estudo da alienação, em Leon
Hirszman, se dá pela observação insistente dirigida a personagens enredadas em engrenagens
mortíferas que, de modos distintos, pensam controlar” (XAVIER, 2003, p. 258). Seja como
forma de autopunição (suas pulsões ensejam toda uma leitura convidativa para a psicanálise)
ou de redenção da pobreza pela riqueza do velório, Zulmira anseia pela morte, seus olhos
parecem vibrar com a possibilidade de uma enfermidade fatal. Essa energia pulsante e esse
gozo pelo mórbido parecem muito distantes dos personagens dos filmes recentes, bem mais
apáticos do que a atuação em tom teatral que Fernanda Montenegro confere a Zulmira.
A comparação com o filme de Hirszman, para além do marasmo, do tédio e do
definhamento, interessa pela própria contradição do título “A falecida”, atribuído a uma
personagem ainda em vida, o que adiciona uma dimensão fantasmagórica à trama – e que nos
remete também à figura do zumbi, um morto-vivo. Esta não é uma interpretação evidente dos
filmes em questão, que em sua maioria nem se filiam ao gênero do horror, mas a evocação
(ou, no contexto do macabro, arriscaríamos dizer “invocação”) das figuras do horror nos
auxilia a captar essa sensação de letargia e lentidão que o regime de atuação de alguns desses
personagens nos inspira.
O zumbi, criatura popular no cinema de gênero, era antes associado aos mortos
trazidos à vida em ritos místicos do vodu, como é o caso de A morta-viva (Jacques Tourneur,
1943). O título desse filme61, que é dos mais expressivos dessa geração, refere-se a Jessica
60
Vale notar que o horizonte de classe dos personagens de A falecida, de vida modesta e acanhada, e aquele dos
personagens em cena nesses filmes recentes é bastante distinto.
61
O cineasta português Pedro Costa cita, em entrevistas e debates, A morta-viva como uma de suas maiores
referências cinematográficas. Há, inclusive, análises dos personagens de sua obra, que aparentemente nada tem
de horror, sob a leitura do zumbi. “Cavalo Dinheiro de Pedro Costa oferece uma outra perspectiva do corpo
político do zumbi. Tanto na construção da personagem de Ventura – moribundo, trêmulo, de silhueta grave,
magra – quanto na articulação de diversos elementos do gênero que intensificam a atmosfera sombria que
compõe o filme. Pedro Costa, além de atribuir ao zumbi Ventura sua aura mais poética e fantasmática, traz toda
uma carga simbólica que ressalta toda a mítica histórica e política do colonialismo, da diáspora dos povos
africanos para a Europa e América, da sua opressão e segregação” (PARRODE, 2016).
168
Holland, esposa branca de um proprietário de engenho de açúcar em São Sebastião, ilha
caribenha de população majoritariamente negra, que vaga semiadormecida em uma longa
camisola, como se fora catatônica. Uma enfermeira é contratada para cuidar de Jessica e
recorre aos rituais do vodu, disseminados pela ilha, na tentativa de despertá-la desse transe.
Já no fim dos anos 1960, os zumbis foram recuperados e reinventados pelos filmes de
George A. Romero (que, por sua vez, deu origem a uma nova linhagem de filmes e séries). A
partir de A noite dos mortos-vivos (1968), houve uma desvinculação do zumbi em relação a
essa original matriz africana ou caribenha e uma conexão com as ideias de monstruosidade e
bestialidade (MANNA, 2014). No filme Despertar dos mortos (1978), Romero imprime nos
zumbis uma alegoria da alienação da classe média pelo consumismo ao situar o cenário
apocalíptico dos ataques num shopping center. O zumbi se disseminou e se tornou um ícone
do folclore pop: na visada contemporânea são entes grotescos, fortes, famintos por cérebros e
vísceras. No entanto, os aspectos que marcam transversalmente os zumbis, tanto os
“clássicos” como os “modernos” (e que nos provocaram a associação com os filmes
contemporâneos), são sua faceta vagarosa, apática, inexpressiva e o fato de que parecem
caminhar sob o efeito de um transe, como corpos que se guiam por automatismo e instinto.
Semelhantes aos sonâmbulos, carecem de um sopro de vida; possuem, em geral, a face neutra
e o olhar vazio, transitando num limbo existencial entre o mundo dos vivos e o dos mortos.
Em Trabalhar cansa, filme do capítulo que mais flerta com o cinema de gênero, os
personagens são muito silenciosos, usam um tom de voz baixo e parecem como que
entorpecidos. Helena e Otávio, sobretudo, precisam de alguns segundos para esboçar cada
reação. Quando alguém levanta a voz, isso gera um grande impacto, desestabilizando a cena,
em um filme quase inteiramente pautado pelo minimalismo, pelo rigor cinematográfico, pelo
domínio da narrativa, pelo timing preciso na montagem e na direção de atores. A câmera é
quase sempre estática e os personagens se movem pouco no espaço. Tudo isso leva o crítico
Eduardo Valente a evocar a chave de leitura da “paralisia” (VALENTE, 2011), que serve
tanto aos personagens como ao clima geral da intriga e parece um dos catalisadores da tensão
no filme. As cenas são abafadas, claustrofóbicas, como estufas que estão germinando algo,
numa função de contenção e pressão. Nesse sentido, é interessante lembrar também que o
“monstro” desse filme é morto, assim como são empalhados os animais do museu que Otávio
e a filha Vanessa visitam. Tal qual a parede do mercado, os personagens de Trabalhar cansa
parecem estar mofando em vida – como a personagem da mesma Helena Albergaria em Um
ramo (2007), dos mesmos diretores, de cuja pele nascem pequenas folhas, expressão de um
devir-planta.
169
Em Eles voltam temos como protagonista a silenciosa e enigmática Cris. Mesmo na
difícil situação em que se encontra, abandonada pelos pais, seu rosto não revela muitas
expressões: nunca a vemos chorar, desabafar, gritar ou sorrir. Seu semblante é quase sempre
igual, sério, um pouco desconfiado – no máximo um tique de movimentação com a boca,
revelando algum nervosismo. Ela mal explica o que houve aos personagens com os quais se
depara; mais de uma vez eles lhe fazem perguntas e a menina não responde, com os olhos
fixos a fitar seu interlocutor. Todo o filme tem uma aura misteriosa e introvertida, com falas
pouco explicativas e muitos silêncios, dando mais atenção à observação – Cris parece que
absorve e suga a realidade ao seu redor, sem deixar muito em troca. Não seria exagerado dizer
que o roteiro depende de algumas pontas mal amarradas para que a jornada de Cris seja
possível, já que a própria situação que fez com que se perdesse permanece pouca explanada,
gerando uma sensação de inverossimilhança, até a parte final do filme, quando sabemos do
acidente rodoviário de seus pais. Eles, ausentes de toda a trama, estão em coma – mais
sugestões do estado entre morte e vida62. Mesmo os diálogos de aparente conflito se encerram
em silêncio depois de poucas palavras, como na observação que Cris faz sobre a
comemoração do avô ao ver os sem-terra expulsos de uma propriedade. Uma situação com
potencial de abertura de tensões, debate e discordâncias se resume a uma frase (a já
mencionada “Se o jornal mostrasse lá onde eles moram o senhor não falaria isso”) e pronto,
conversa finalizada.
Em determinado momento, Cris aparece à noite para Pri (Irma Brown), uma jovem
vizinha de casa de praia, que não entende muito bem como a menina de 12 anos foi parar ali
sozinha, mas não inquire muito. Depois de breves relatos, Pri diz “calma, menina, eu chapo e
tu é quem fica doida?”, aparentando estar sob efeito de álcool ou maconha – lenta, um pouco
confusa e aérea. O filme promove uma espécie de espelhamento entre as duas personagens,
favorecido pelas composições dos planos que ressaltam essa duplicidade, quase como se uma
fosse o futuro (ou o passado) da outra: as duas moças sumidas vagam solitárias, desgarradas
da família, embora no caso de Pri seja um autoexílio. Está ali escondida, sem a ciência de seus
pais. É uma personagem construída com alguns clichês do jovem de classe média imaturo e
perdido: passou uma temporada no exterior (como o passado de João em O som ao redor e o
destino de Fabinho em Que horas ela volta?), está no segundo mestrado ainda sem saber que
62
A associação entre o coma e os mortos-vivos funciona como metáfora (talvez um tanto arriscada), assim como
outras que viemos usando no sentido de tentar compor a própria metáfora maior dos falecidos. Ainda que um
estado possa levar ao outro, eles não se equivalem. Trata-se de metáforas vizinhas, que possuem interseções e
que lidam com esse limite território-existencial entre vida e morte, ajudando-nos a nuançar os estados entre a
vitalidade e a passividade.
170
rumo tomar profissionalmente, matando aula na casa de praia luxuosa e mentindo aos pais. As
duas nadam com biquínis quase idênticos – o de Cris, Pri emprestou dizendo “eu tinha a tua
idade quando comprei”. Estão posicionadas de forma simétrica no enquadramento, Cris entra
primeiro em quadro, logo sucedida por Pri, alguns passos atrás. Em dois momentos, o filme se
dedica a filmar a protagonista imersa em água (nadando na piscina e depois boiando no mar),
com os característicos ruídos abafados do universo submarino, afastados da terra. São planos
que sugerem uma ideia de flutuação, amortecimento e torpor em sentidos mais abrangentes.
171
mencionados, mas não se sabe do que ele sofre), que fica deitado até tarde na cama e não
trabalha. Sua aparência é de fragilidade, sua fala hesitante. O único sopro de vida em sua
rotina parece surgir por estímulo da chegada de Jéssica. Seu filho Fabinho é um personagem
sem destaque, passivo, inexpressivo, que parece ter mais força na atenção e nas menções dos
demais (“o sorvete do Fabinho”) do que em suas próprias aparições. Os homens da casa
parecem infantilizados, castrados, desprovidos de qualquer potência. O pedido de casamento
que José Carlos dedica a Jéssica, apesar de abusivo e inadequado, soa também desajeitado,
patético – e o personagem sai de cena humilhado ao final.
Uma recorrente oposição é notada em Que horas ela volta?, Trabalhar cansa e Os
inquilinos: homens fracos e mulheres fortes. Os conflitos do primeiro são triangulados entre
Bárbara, Val e Jéssica, deixando os homens à margem dos acontecimentos e das decisões
tomadas naquela casa. Se isso aponta para a fragilidade masculina em um contexto de
empoderamento feminino, também pode demonstrar como a posição masculina em geral é
tida como mais garantida: os homens não precisam negociar os limites da relação com a filha
da empregada, assim como o pai não precisa competir com a doméstica pelo amor do filho
(CUNHA, 2016). “Até a disputa pelo ‘sorvete de Fabinho’ é uma disputa entre Jéssica e
Barbara. O próprio Fabinho dorme o sono tranquilo dos que sabem que, de um jeito ou de
outro, seu sorvete será assegurado” (CUNHA, 2016). Apesar de ter idade próxima à de
Jéssica, parece muito mais jovem – um adolescente virgem ingênuo, contrastando com a
segurança e a assertividade da moça. É interessante observar como esses personagens
letárgicos funcionam numa espécie de “vagar” ou “errar” pelo filme, enquanto os “vivos”
estão sempre envolvidos em ações movidas por propósitos, deslocando-se no território,
desempenhando atividades. Nesse sentido, arriscamos dizer que a cena do pedido de
casamento é quase uma aproximação de um zumbi a um vivo, interessado em se apropriar de
uma energia vital (um “sopro de vida”, dissemos de Jéssica) que lhe parece tão atraente.
Entre o casal José Carlos e Bárbara há uma diferença inclusive de porte físico: ele
franzino e pequeno, ela incisiva e grande. Dormem em quartos separados, sendo o de Bárbara
o único no andar superior da casa. Tensões sexuais também atravessam o casal do filme de
Rojas e Dutra. No campo do trabalho, Otávio e Helena traçam caminhos opostos: ele fica
desempregado enquanto ela abre seu próprio negócio. Ele fica em casa, ela vai para a rua. Ele
perde poder, virilidade; ela se torna ríspida, autoritária. Uma inversão de papeis convencionais
que parece afetar não só a relação afetiva do casal como abalar a tradicional família de classe
média. Tais mudanças desafiam uma ordem conservadora patriarcal e machista estabelecida
historicamente. Paira, em Trabalhar cansa, um medo difuso do poder da mulher. O gênero do
172
horror muitas vezes representa, através de seus monstros e criações da imaginação, uma
reação conservadora a mudanças sociais; neste caso, é possível que o filme tenha se esforçado
por traduzir uma rejeição reacionária ao feminismo inscrita na sociedade brasileira. De um
modo geral, a relação entre o terror e o medo da mulher, aliás, é muito recorrente no gênero.
A mulher é muitas vezes a origem do mal (O exorcista, Carrie, a estranha, O bebê de
Rosemary) ou é a principal vítima, perseguida pelas investidas do horror, sobretudo quando é
uma figura feminina forte, independente, ativa e livre sexualmente (Alien, Halloween, Os
pássaros).
No conjunto das performances letárgicas, desponta também Marina, a filha do sócio
assassinado em O invasor. A jovem transita pelo filme em estado de torpor, sob efeito de
drogas, possivelmente anestesiada pela morte violenta de seus pais, buscando diversão
desenfreada. Lúcia Nagib assim analisa essa dimensão do filme:
173
tradicional – e em especial das figuras masculinas – é mais um elemento que exprime uma
crise do próprio estrato social e se relaciona com aquilo que dissemos a respeito da juventude
dos personagens e sua carga simbólica de mudança e renovação.
Recorrentes também são as abordagens sexuais de homens de classes altas a mulheres
de classes baixas, uma interseção das relações de classe com as de gênero, tema também
sinalizado em Doméstica. Jean e Rita (Casa grande), José Carlos e Jéssica (Que horas ela
volta?) não forjam relações ancoradas no interesse mútuo, mas partem das vantagens de um
indivíduo em posição social superior sobre outro, a continuação de uma relação de exploração
trabalhista no âmbito sexual. No primeiro há um certo jogo de sedução enquanto o segundo,
ainda que revestido por um sentimento de paixão, é uma ultrapassagem de limites que
constrange Jéssica e faz com que ela sinta urgência em sair da casa dos patrões. Casa grande
evoca um tema relevante na sociedade brasileira e abordado no livro homônimo de Gilberto
Freyre: a iniciação sexual de rapazes ricos com moças pobres e de brancos com negras e
indígenas. Pontua, em tom romantizado (novamente em primeira pessoa do plural), que o
brasileiro traz a marca da influência, “Da escrava ou sinhama que nos embalou. (...) Da que
nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao ranger da cama-de-vento, a primeira sensação
completa de homem” (FREYRE, 2003, p. 367).
Freyre comenta, ainda, sobre a passividade dos senhores brancos, dependentes dos
escravos para qualquer mínima ação:
Escravos que se tornaram literalmente os pés dos senhores: andando por eles,
carregando-os de rede ou de palanquim. E as mãos – ou pelo menos as mãos
direitas; as dos senhores se vestirem, se calçarem, se abotoarem, se limparem, se
catarem, se lavarem, tirarem os bichos dos pés. De um senhor de engenho
pernambucano conta a tradição que não dispensava a mão do negro nem para os
detalhes mais íntimos da toalete; e de ilustre titular do Império refere von den
Steinen que uma escrava é que lhe acendia os charutos passando-os já acesos à boca
do velho. Cada branco de casa-grande ficou com duas mãos esquerdas, cada negro
com duas mãos direitas (FREYRE, 2003, p. 517-518).
Com a vida ociosa, mas dedicada às preocupações sexuais, o corpo dos senhores se
tornou quase que exclusivamente sua genitália, o “membrum virile”. Seu tempo era passado
na rede, seja cochilando, viajando (carregado pelos negros) ou copulando. Darcy Ribeiro
afirma que essas “síndromes” sobreviveram, especialmente nas zonas rurais, mas também nas
cidades. Há uma relação de continuidade histórica entre os valores de um patronato que se
forjou na escravidão, procurando extrair o máximo da força e da saúde de seus serviçais, e a
desumanização das relações de trabalho de hoje. Enquanto o escravo ou ex-escravo são
condenados a lutar pela dignidade e pela liberdade, aos senhores e seus descendentes coube o
174
opróbrio de lutar pela manutenção da desigualdade e da opressão: “Foi profundo o processo
de degradação do caráter do homem brasileiro da classe dominante. Ele está enfermo de
desigualdade” (RIBEIRO, 2015, p. 197-198). Ecoam, aqui, as frases de “tira pra gente, Val”,
“me traz um guaraná, Val”, repetidas à exaustão (na tentativa de desnaturalização por parte
do filme) pelos patrões de dois braços esquerdos de Que horas ela volta? Na falta de uma
doença nomeada, talvez formulemos assim, por ora: José Carlos, que passa o dia deitado em
sua “rede”, guiado pelos impulsos e necessidades de seu membrum virile, está enfermo de
desigualdade.
6.2 Os assombrados
Como visto até aqui, é possível perceber diferentes modos de invasão. Entendida como
a ultrapassagem de uma barreira social, ela se dá em diversos sentidos, algumas vezes sendo
responsável pela instauração de um clima de medo pela ameaça de um ataque, colorindo a
narrativa com as tonalidades do terror. Este é um ponto que atravessa especialmente dois
filmes desta coleção: Trabalhar cansa e O som ao redor, produções que conjugam veia
dramática e estilo realista com forte influência do cinema de horror de suspense. Gênero raro
em nossa filmografia, o horror no Brasil costuma ser associado a cineastas como José Mojica
Marins e Ivan Cardoso, diretores de larga trajetória. O primeiro, autor de importantes obras
como À meia-noite levarei sua alma (1964) e Esta noite encarnarei no seu cadáver (1967),
protagonizadas pelo coveiro Zé do Caixão, tem inspirações do gore e do terror explícito, com
personagens de tendências necrófilas e canibais. O segundo produz pastiches cômicos de
filmes de múmias e vampiros, conformando o gênero – batizado por ele mesmo – do terrir
(CAUSO, 2003). A produção recente a que fazemos referência comunga poucas
características com a obra de tais diretores.
Além de Trabalhar cansa e O som ao redor, os diretores foram responsáveis por
outras obras, entre longas e curtas, que se avizinham ao universo do suspense. Nessa seara,
Kleber Mendonça Filho dirigiu Vinil Verde (2004) e A menina do algodão (2002), enquanto a
dupla Juliana Rojas e Marco Dutra realizou Sinfonia da necrópole (2014), Quando eu era
vivo (2014), O duplo (2012), Pra eu dormir tranquilo (2011), As sombras (2009), Um ramo
(2007), O Lençol Branco (2004)63. O que parece inusitado – e, de certa forma, novo – em
Trabalhar cansa e O som ao redor talvez seja a combinação sutil de elementos do horror com
63
O duplo, Pra eu dormir tranquilo e Sinfonia da necrópole são assinados apenas por Juliana Rojas, enquanto
Quando eu era vivo, apenas por Marco Dutra.
175
o retrato do cotidiano. São filmes que conjugam realismo e estratégias fantásticas, suspense e
humor, produzindo uma figuração multifacetada dos medos contemporâneos que atravessam
as relações de classe no Brasil.
No mercado que Helena abre, coisas estranhas acontecem: produtos desaparecem do
estoque, um líquido negro vaza no piso da loja, uma infiltração cresce na parede, um cheiro
forte exala no ambiente, objetos como martelo e correntes são encontrados em cantos do
depósito, clientes, vizinhos e a corretora fazem referências misteriosas à excentricidade dos
antigos donos do imóvel. Os acontecimentos, até então, podem não ter raízes sobrenaturais,
sendo passíveis de explicação racional, mas da maneira como são filmados pelos diretores
soam fantásticos, aterrorizantes, disparadores de um profundo medo. Toda a narrativa parece
se situar num ambiente de instabilidade, ameaça da ordem e tensão.
Pela duração e relevância destinada aos planos, o filme proporciona destaque a pontos
corriqueiros da vida dos personagens, conferindo muita atenção, por exemplo, ao avental do
açougueiro manchado de vermelho, à carne perfurada no gancho, ao sangue de um dente de
leite. O que passa despercebido aos nossos olhos no dia-a-dia é posto em relevo na encenação
dos diretores que, com esse artifício, parecem desnaturalizar as agressões e a violência
presentes no cotidiano. Elementos banais são ressaltados também através de um uso
incômodo do som. Há um ruído grave (como um freezer ligado), de fundo, constantemente. A
trilha aflitiva não acompanha somente os ambientes urbanos; no sítio, barulhos de grilos,
sapos, insetos, são acentuados na mixagem – em nenhum lugar é possível relaxar e sentir-se à
vontade.
Se, em alguns momentos, nada de significativo acontece na imagem, o uso quase
sempre angustiante do som atua como potencializador das tensões, deixando o espectador em
estado de alerta. Alguns elementos sonoros, no entanto, têm efeitos cômicos sutis, como o
clique da câmera fotográfica na agência de trabalho, o estouro de um balão; humor,
entretanto, quase sempre acompanhado de uma sensação de embaraço. A graça das cenas
vem, na maioria das vezes, a ressaltar os absurdos e os ridículos do universo corporativo. O
suspense e o humor concorrem, em todo o filme, para a instalação de uma atmosfera
generalizada de constrangimento.
Combinações de humor e medo também transparecem em alguns momentos de O som
ao redor que, no entanto, recebe uma presença mais pontual do horror, se comparado a
Trabalhar cansa. Uma força mais incisiva de elementos do gênero se localiza nas cenas de
pesadelo (uma multidão de meninos negros que saltam o muro da casa de Bia – uma invasão –
e o banho de sangue de João na cachoeira) e na visita do casal às ruínas no engenho. Estes são
176
momentos mais claros de alguma intervenção que fuja ao realismo, mas que são apresentados
pela linguagem cinematográfica como pesadelos, justapostos, com algum didatismo, a
momentos em que os personagens dormem (uma das netas da empregada Mariá canta “Boi da
cara preta” enquanto João cochila, como se o filme insinuasse que a menina negra e a cantiga
insuflaram o terror nos sonhos dele). Somam-se a esses momentos, contudo, o modo como
Kleber Mendonça Filho filma a presença de alguns personagens que, em tese, não deveriam
ser ameaçadores. Pessoas pobres, negras e pardas, frequentemente surgem e desaparecem
como vultos que deixam rastros ligeiros pelas imagens. Isso acontece com as crianças netas de
Mariá, com Luciene (a empregada de Dinho), com o porteiro Agenor e com o menino da
árvore64. São figuras que traçam rotas mais fugazes do que o olho pode captar, apreendidas
parcialmente pela câmera entre as frestas das portas ou atrás das paredes, à distância. Não são
eles em si, mas a maneira como se posicionam e se movem no quadro combinada com a
forma como a câmera os registra (e ainda pontuadas por efeitos sonoros graves) que lhes
confere um caráter amedrontador: eis um medo produzido cinematograficamente, pela
ativação das convenções do filme de horror. Estratégia semelhante de trabalho com o motivo
visual dos vultos comentamos sobre o filme Vista mar.
64
Personagem possivelmente inspirado no “Menino-aranha”, o adolescente Tiago João da Silva, que escalava
prédios do Recife para realizar pequenos furtos. Tiago foi assassinado com 14 tiros, em 2005, aos 18 anos.
177
Em Que horas ela volta? José Carlos mostra a Jéssica “uma foto de sua mãe”. Em
Doméstica, vemos as fotos dos primeiros dias da bebê Fernandinha, com a patroa ocupando o
primeiro plano e Lena, recém-mãe, totalmente alijada ao fundo:
A ideia do vulto é sintomática de certa relação com a alteridade que se constrói nos
filmes. Ela não se relaciona somente ao sobrenatural, mas à descorporificação do outro e,
portanto, à sua incapacidade de falar, de se expressar, de ser. O outro é reduzido a um
vestígio, um rastro, uma sombra. Pode funcionar como anúncio de morte, um mau agouro, um
perseguidor. A figura da sombra personifica tudo o que o sujeito não reconhece em si e
sempre o importuna, direta ou indiretamente.
Em O som ao redor, não só os personagens são assombrados como os espaços
parecem também conter seus fantasmas. Enquanto João e Sofia visitam o cinema abandonado,
ouvimos ruídos de tempos pretéritos e sons de antigas sessões, como se passado e presente
estivessem convivendo ali, forçosamente, pela intrusão do passado que se recusa a
permanecer em seu lugar. Em determinado momento, o tio de João sai de casa, mira a via e
vemos uma imagem daquela paisagem há muitos anos atrás, sem asfalto, com ar bucólico e
carros da época, como Brasílias e Corcéis. Sofia visita a casa onde morou na época da morte
de sua mãe e vemos uma piscina vazia – símbolo visual também trabalhado em Que horas ela
volta? e que nos remete à piscina pútrida em O pântano (Lucrecia Martel, 2001), possíveis
figurações de uma riqueza decadente. Além dos vultos, algumas pequenas menções macabras
178
ou detalhes sombrios são espalhados pela narrativa tais como uma mulher que se atirou do
prédio onde João, na função de corretor imobiliário, mostra um apartamento a possíveis
compradoras (“O que aconteceu não muda em nada a qualidade desse lugar aqui. O
apartamento não é mal assombrado”) e uma bola que volta sozinha sobre os muros para a
área de lazer do edifício.
Em suma, fatos corriqueiros são marcados pelo medo, quase onipresente nas relações,
acompanhado de sentimentos como estranheza e morbidez. Em Trabalhar cansa, Helena
parece ter seu lugar ameaçado pela empregada doméstica, um medo de ser por ela substituída
nos afetos da filha (um atravessamento entre as questões de classe e de gênero), sentimento
acompanhado da culpa pela ausência. Paula, a empregada doméstica, é como uma
representante do povo dentro do lar de uma família de classe média, em tudo o que isso traz
de ameaçador para esse estrato social. No trabalho, Helena tem medo do roubo e da
sabotagem por parte dos funcionários. Otávio tem seu espaço na empresa usurpado por um
executivo mais jovem. Por toda parte, vemos ameaça da alteridade a um território, a uma casa,
a um emprego, a uma relação familiar. A alteridade temida, no entanto, é frequentemente um
outro de classe.
Clima semelhante de tensão e o constante receio de que algo de grave se irrompa
podem ser vistos no longa argentino A mulher sem cabeça (Lucrecia Martel, 2008), também
bastante relacionado a questões de classe. Nele, Verônica atropela um corpo que não se sabe
se humano ou animal, sem prestar socorro. Suspeitas são de que seria um menino pobre,
habitante de uma comunidade de beira de estrada. A culpa pelo possível assassinato, agravado
pela fuga, atormenta a personagem, que possui relações tensas com a alteridade social:
tratamentos ambíguos, ora autoritários ora doces, são direcionados a empregadas domésticas,
meninos que prestam pequenos serviços em sua casa, jardineiros, funcionários – pessoas
filmadas quase sempre como fantasmas, vultos e sombras que atravessam as cenas. Assim
como no filme aqui analisado, o longa de Martel reinventa o gênero do horror, inserindo sutis
179
elementos fantásticos em um filme dramático, criando uma atmosfera de suspense em um
filme em que o espectador, por mais que assista a ações corriqueiras banais, parece sempre
aguardar pelo pior.
Como na obra argentina, o medo e a tentativa de gerar um clima de instabilidade
psicológica são ingredientes decisivos na construção narrativa de Trabalhar cansa. Aqui faz-
se necessária uma breve explicitação em torno da opção pelo termo horror, que viemos
utilizando: segundo Norma Lazo (2007), horror está associado ao assombro e ao suspense,
enquanto o terror é basicamente espanto em sua forma mais elementar. Diferenças podem ser
percebidas também no que toca aos processos mentais que provocam, posto que o horror
produz medo, “um sentimento que se forma com nossas próprias elucubrações”, ao passo que
o terror produz susto, “um sobressalto produzido por um feito particular”65 (LAZO, 2007, p.
37). Ainda que a maior parte dos filmes assustadores mescle momentos das duas
modalidades, aqui consideramos Trabalhar cansa e O som ao redor em seus aspectos mais
próximos do horror, por sua elaboração narrativa e imagética que aposta na evocação
psicológica de um estado de tensão e temor.
Sabe-se que o horror e os elementos fantásticos, influências que auxiliam a iluminar
nossa análise, são associados, historicamente, a períodos de grande ansiedade social e
insegurança econômica. Como aponta Luiz Nazário, em consonância com muitos autores da
área, “cada crise social que modifica a perspectiva do futuro produz uma nova geração de
monstros no cinema” (NAZARIO, 1998, p. 175). Algumas safras de filmes parecem
acompanhar épocas críticas: após a Primeira Guerra Mundial, surge o expressionismo alemão;
depois da Grande Depressão nos Estados Unidos, tem lugar a era de ouro do cinema de terror
hollywoodiano, os monstros da Universal (Frankenstein, A múmia, O lobisomem) com filmes
atuados por Boris Karloff, Bela Lugosi. Com a Guerra Fria, o lançamento da bomba atômica
sobre Hiroshima e Nagasaki e a paranoia anticomunista, uma era de ficção científica se
instala: mutações em pessoas e animais, o gigantismo de monstros nos cinemas americano e
japonês, alienígenas e destruições apocalípticas revelam a fragilidade do ser humano e do
planeta (MANNA, 2011). Douglas Kellner relaciona a produção de terror dos anos 1980, em
que começam a surgir filmes protagonizados por uma classe média ameaçada por monstros
que remetiam às classes trabalhadoras, ora também atravessados por questões raciais, a uma
época de crise econômica, péssima distribuição de renda, com fortes tensões entre classes.
Poltergeist (Tobe Hopper, 1982) e outros filmes desta época “expressam o medo de descer na
65
No original: “un sentimiento que se forma con nuestras propias elucubraciones” e “el sobresalto producido
por un hecho particular”.
180
escala social e contêm alegorias que giram em torno da ansiedade de perder o emprego, a casa
e a família” (KELLNER, 2001, p. 163).
Em Poltergeist, filme analisado por Kellner, a família Freeling tem sua casa, que fora
construída sobre um cemitério indígena, assombrada por espíritos que buscam vingança.
Através da televisão, os espíritos levam a filha do casal para o mundo dos mortos. A situação
da ocupação de território indígena pode funcionar como metáfora da própria colonização, do
genocídio de todo um povo que, nas fantasias do colonizador/ocupante, retorna reivindicando
justiça. A culpa social, nesse caso, remete a mitos fundadores, mas regressa pontuada por
ingredientes bastante contemporâneos, do universo dos anos 1980: ao medo da desintegração
familiar e da perda da casa própria soma-se a insegurança diante da onipresença – e dos
possíveis efeitos – da televisão no cotidiano americano, sobretudo das crianças.
O horror, assim, lida a um só tempo com medos universais (da morte, do
envelhecimento, da decadência física, da perda do controle sobre o corpo, da sexualidade, da
violência) e medos sócio-históricos pontuais – “nada há de mais diferente e mais oscilante no
tempo e no espaço que as formas do medo” (NOVAES, 2007, p. 10-11). Jean Delumeau
acrescenta que, ao lado de apreensões universais, integrantes de um inconsciente coletivo
como o medo do mar e da noite, e de medos motivados por perigos concretos como
epidemias, terremotos, incêndios, “devemos ceder um lugar aos medos mais culturais, que
podem, igualmente, invadir os indivíduos e as coletividades, fragilizando-os. É o medo do
outro” (DELUMEAU, 2007, p. 45-46), que não deixa de ser uma forma particular de medo do
desconhecido. Ainda segundo o autor, a alteridade nos assusta por sua diferença e, em caso de
perigo, somos tentados a tomar os outros, aqueles que não vivem como nós, como bodes
expiatórios – “se uma desgraça acontece a uma coletividade, é por causa do estrangeiro”
(DELUMEAU, 2007, p. 46). Adauto Novaes (2007) afirma que, se em períodos históricos
anteriores o medo era proveniente da natureza e do sobrenatural, cada vez mais ele advém do
próprio homem. A psicanalista Maria Ria Kehl também atenta para a centralidade do pavor da
alteridade nos tempos atuais: “O homem, que só sobrevive física e psiquicamente em aliança
com seus semelhantes, vê hoje no outro, qualquer que ele seja – estrangeiro ou vizinho,
familiar ou desconhecido –, a ameaça mais temida” (KEHL, 2007, p. 89).
Nesse sentido, parece-nos que o cinema de horror frequentemente cifra, em formas
muito peculiares e de maneira bastante imaginativa, ansiedades sociais de um determinado
tempo; talvez algumas de suas marcantes características sejam sua qualidade como ferramenta
de fabulação e sua forte tendência alegórica. Segundo Ismail Xavier, numa definição mais
abrangente, a alegoria “traz a ideia de falar uma coisa querendo dizer outra, de manifestar
181
algo querendo fazer presente algo outro” (1984, p. 5); é um processo que se identifica com a
mediação, a ideia de um texto “que requer sistemas de referência específicos para ser lido”
(2005, p. 340). Ela está sempre em vínculo com um contexto, remetendo a outras cenas e
atuando no trânsito entre indivíduos e grupos, entre fragmentos e totalidades. Para Xavier,
quanto mais enigmática uma obra, mais potencial ela terá para suscitar leituras alegorizantes e
colocar o espectador em posição de tentar decifrar seus fragmentos. Diante de Trabalhar
cansa, um filme enigmático, misterioso, que apresenta brechas e lança pistas de interpretação,
mas com certa cautela ao decretar alegorias, falaremos, temporariamente, em gesto alegórico
ou tensão alegórica. Sabemos do risco de leituras alegorizantes, do perigo da caricatura
mecânica, da domesticação de uma incompletude com a função “de temperar o prazer de uma
falsa descoberta” (1984, p. 11). Contudo, certa potência política tem a possibilidade de
aparecer na análise alegórica e talvez sua força esteja justamente na capacidade de expressar,
esteticamente, um traço marcante de algo ainda muito impreciso e difuso do mundo vivido.
Presente em momentos de crise ou elaboração necessária em épocas de censura, a
alegoria é estratégia de linguagem utilizada em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol
(1964) e Terra em transe (1967), de Glauber Rocha, e Macunaíma (Joaquim Pedro de
Andrade, 1969). Neles, ela parece não se dissociar da discussão em torno de mitos fundadores
e pensamentos em torno da categoria nação. Ainda segundo Xavier, os típicos filmes
alegóricos são aqueles em que “as vidas de determinados indivíduos são apresentadas como
figurações do momento fundador ou do destino de um grupo, ou nos quais a recapitulação do
passado é tomada como uma discussão disfarçada de dilemas presentes” (XAVIER, 2005, p.
341). Certos de que Trabalhar cansa se apresenta em outro período do cinema brasileiro,
estabelecendo relações de outra natureza com seu contexto e com a experiência histórica,
investigamos os possíveis traços alegóricos do filme – seus monstros e fabulações, enfim,
seus enigmas – numa tentativa de compreender a inserção do horror no seio de uma
encenação um tanto quanto realista.
Monstros, zumbis e fantasmas são criaturas que, mesmo quando não estão presentes de
maneira concreta nos filmes abordados, continuam retornando em nossa análise porque, com
seu poder de condensação, conseguem dar imagem e corpo (ainda que imaterial) a nossas
sensações difusas e percepções fugidias diante das obras. Nem sempre devem ser entendidos
de maneira literal, portanto; se nos filmes funcionam como artifício dramático, aqui
funcionam como recurso analítico. Felizes ficamos ao perceber que este é um recurso também
usado por Marx: metáforas da literatura de horror permeiam seus escritos. “O capital é
trabalho morto, que apenas se reanima, à maneira dos vampiros, chupando trabalho vivo e que
182
vive tanto mais quanto mais trabalho vivo chupa” (MARX, 1996, p. 330, grifo nosso). Seus
comentadores também o fazem, como Jacob Georender na apresentação d’O capital:
(...) os ideólogos acreditam que as idéias modelam a vida material, concreta, dos
homens, quando se dá o contrário: de maneira mistificada, fantasmagórica,
enviesada, as ideologias expressam situações e interesses radicados nas relações
materiais, de caráter econômico, que os homens, agrupados em classes sociais,
estabelecem entre si (GORENDER, 1996, p. 11, grifo nosso).
Numa aula sobre o mesmo livro, David Harvey, um dos maiores especialistas em
Marx, retoma uma frase da obra: “Consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho.
Não restou deles a não ser a mesma objetividade fantasmagórica...”66, fazendo uma pausa na
leitura para comentar que “Marx ama tudo relacionado a fantasmas e lobisomens e todo esse
tipo de coisa, então vocês terão um bocado disso. Ele é um grande admirador de [Mary]
Shelley, Frankenstein e todo o resto, então veremos bastante desse tipo de linguagem”67. Ao
comentar o impulso absoluto de enriquecimento e a caça apaixonada pelo valor que é comum
ao capitalista, Marx fala em uma “verdadeira fome de lobisomem por botas, chapéus, ovos,
chitas e outras espécies de valor de uso” (MARX, 1996, p. 273, grifo nosso).
O recurso à metáfora animal aparece em vários de nossos filmes. Um cachorro
condensa o incômodo de Bia (Maeve Jinkings) com a vizinhança em O som ao redor (há no
filme, inclusive, uma divisão estrutural em capítulos, sendo um deles nomeado “cães de
guarda”). Os inquilinos também tenta promover uma comparação entre o protagonista Valter
(Marat Descartes) e seu animal de estimação – Valter chega a latir em cena e a urinar como
um animal que marca seu território. A analogia com o cão acompanha sua progressiva perda
de racionalidade. Em alguns momentos a comparação é explícita, como quando Seu Dimas se
refere aos ocupantes da seguinte forma: “tô fazendo uma horinha, esperando aqueles
cachorros saírem da casa”. Logo compartilha seus planos violentos: “Ainda arrumo uns
bolinhos de carne envenenados. Melhor ainda, carne com vidro moído. Fura tudo lá dentro.
Com animal tem que ser assim. Tem que implodir”. Como ocorre com Bia, que coloca
remédio em um bife, o desejo é de matar o “cachorro” do vizinho por envenenamento, ou
seja, por dentro.
66
Harvey se refere a este trecho de Marx: “Consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho. Não restou
deles a não ser a mesma objetividade fantasmagórica, uma simples gelatina de trabalho humano indiferenciado,
isto é, do dispêndio de força de trabalho humano, sem consideração pela forma como foi dispendida” (MARX,
1996, p. 168).
67
Há um curso de David Harvey, professor de antropologia e geografia da CUNY (Graduate Center of the City
University of New York) sobre O capital, em 13 aulas, disponível no site http://davidharvey.org/reading-capital/.
Este trecho está contido na aula de número 1.
183
Já o monstro de Trabalhar cansa nunca é nomeado e definições ou especulações sobre
ele estão ausentes do filme. Pelo formato e dimensão do crânio e pelo incessante latido dos
cães da vizinhança68 direcionado ao mercado, poderíamos especular que se trata de um
lobisomem, esse ser lendário que mescla humano e fera: “o lobo, um animal relacionado com
a fidelidade e o poder, foi convertido durante a Idade Média em símbolo maligno e em servo
do diabo”69 (LAZO, 2007, p. 77). Contudo, o lobisomem está morto; é um esqueleto, um
cadáver. O monstro de Trabalhar cansa, nesse sentido, poderia ser uma fusão indefinida de
monstros mitológicos e personagens frequentes no cinema de horror: uma múmia de
lobisomem. Ao final do filme, alusões a metamorfoses e a faces mais agressivas e reprimidas
do homem civilizado aparecem na palestra motivacional em que Otávio e outros executivos
afrouxam suas gravatas e liberam um grito/uivo contido por muito tempo em suas entranhas.
Um grande cão de guarda aparece em O invasor: bravo, com aparência assustadora,
porém dócil com Anísio. Mais tarde, o personagem presenteia Marina com um filhote. Os
cães funcionam como sinal de sua afinidade com a raça canina, como se “Anísio fosse ele
mesmo ‘o cão’, ou seja, o diabo na linguagem popular (...) Fica, assim, explícito seu paralelo
com o reino animal, como de hábito no filme de terror” (NAGIB, 2006, p. 168).
Em Que horas ela volta?, Bárbara alega que esvaziou a piscina devido ao
aparecimento de um rato, produzindo uma associação direta entre Jéssica (que havia entrado
na piscina e, com isso, provocado sua ira poucos momentos antes) e o sorrateiro animal –
provável referência a O pântano, em que um roedor selvagem (um rato-do-banhado) também
ronda a piscina da casa.
Há diferentes acionamentos do animal: em uma delas, ele parece funcionar como
metáfora quando um personagem é quase-animal, isto é, descrito como menos que humano,
inferior, indigno, sujo. Isso aparece na fala de Seu Dimas e na vinculação de Jéssica aos ratos.
Por outro lado, o animal também surge como aquilo que foge à compreensão e ao controle do
homem porque muito distinto de suas referências: um outro corpo, um outro organismo, com
dimensões e características diversas que desconcerta e, por isso, aterroriza. Há algo de
imponderável e incompreensível ali. Isso acontece com o monstro de Trabalhar cansa e em
certo sentido com o perturbador e incessante latido de O som ao redor, uma manifestação que
não se pode domar ou silenciar.
68
No clássico O Lobisomem (George Waggner, 1941, Universal Studios), um dos sinais de que John Talbot,
interpretado por Lon Chaney Jr., estaria se tornando um lobisomem é o latido aparentemente inexplicável do cão
doméstico de um dos personagens.
69
No original: “el lobo, un animal relacionado con la fidelidad y el poderío, fue convertido durante la Edad
Media en símbolo maligno y en siervo del diablo.”
184
Toda essa comparação com animais nos remete a O anjo exterminador (Luis Buñuel
1962), em que ovelhas invadem o jantar da burguesia – esta se torna tão depravada que passa
a agir como animais. As ovelhas encarnam esse duplo desconhecido, a prova de que o espírito
humano está em xeque. São fonte ao mesmo tempo de vergonha e de pavor para os burgueses:
porque agora eles “são como” as ovelhas e porque, sendo como as ovelhas, são desconhecidos
de si mesmos70. A memória nos leva também a A greve (Sergei Eisenstein, 1925), em que os
operários manifestantes dizimados pelo exército são comparados, por efeito da montagem
paralela, ao gado abatido covardemente no abatedouro – mais uma vez, infrahumanos.
6.3 Regressos
70
Agradeço a Luís Fernando Moura pela contribuição nessa leitura dos animais.
71
Um dos exemplos mais recentes é o da atriz Zoe Saldana caracterizada para a interpretação de Nina Simone
em Nina (2016).
185
Para o crítico Eduardo Valente, na Revista Cinética,
Embora o mundo do trabalho já não seja, há muito, feito de senhores e escravos, uma
acentuada disparidade nas pontas das relações de trabalho ainda se mostra forte em um
contexto brasileiro que amalgama, de maneira única, arcaico e moderno, que mistura
referências da senzala (o micro quartinho de empregada, essa “instituição arquitetônica
brasileira”, como diz o narrador do curta Recife frio, a ordem de que Jéssica não ultrapasse a
cozinha, a proibição tácita de não sentar-se à mesma mesa) com elementos de um panorama
cosmopolita, em compasso com as mudanças de um mundo globalizado, que abusa dos
sorrisos cínicos e do vocabulário dissimulado do corporativismo. Trabalhar cansa, por meio
de sua mise-en-scène precisa e seu timing cômico, enfatiza o absurdo desse universo, dos
processos seletivos, o ridículo das dinâmicas, a humilhação das vistorias nas bolsas, da
checagem de referências, o disparate de um inflável subgerente Joaquim.
Nesse sentido, os elementos fantásticos do filme previamente apontados – o monstro, o
tumor na parede – são internos, mas lá não querem permanecer. A figura do vazamento é
notável nos filmes de Juliana Rojas e Marco Dutra. No curta O lençol branco, temos o leite
materno, que mesmo depois do bebê falecido, continua derramando dos seios da mãe. Em
Trabalhar cansa, um viscoso líquido negro brota do chão do mercado e gotas de sangue
escorrem do nariz de Helena. Em Um ramo, plantas germinam do corpo da protagonista. Em
O som ao redor, temos um flash de um banho de sangue quando João está na cachoeira com
Francisco e Sofia. Metáforas, aparentemente, de algo que não pode ser mais contido, que
vaza, que extrapola os limites de uma contenção, do recalque – o retorno do recalcado, nos
termos de Freud (1996). São imagens plásticas quase assustadoras por si só, visualmente, pelo
imaginário do gênero (o sangue que inunda a privada em A conversação, De Francis F.
Coppola, 1974, ou o que jorra do elevador em O iluminado, Stanley Kubrick, 1980) que
reitera essa visão de substâncias liquefeitas lentamente se espalhando a partir de algo que
talvez devesse ser sólido, homogêneo, inteiro.
186
Jean-Louis Comolli se refere ao medo e à violência no cinema associados à
impossibilidade de fazer desaparecer a razão do temor:
O cadáver não pode desaparecer. Aquilo que não queremos retorna. Aquilo que
queremos recalcar, renegar, esquecer, enterrar, retorna. Nisso está a violência. No
duplo gesto de afastar para longe de si e de reencontrar diante de si o que
acreditávamos ter afastado. Esta é, aliás, a chave das perseguições burlescas: os
corpos (os cops) são absolutamente não recalcáveis. Eles voltam por todas as bordas
do campo. Nós os perdemos, nós os reencontramos. A inscrição da violência no
cinema passa necessariamente por mais de uma volta e desvio (COMOLLI, 2008,p.
78).
A cada vez que resquícios despontam, os personagens correm para sufocá-los, reprimi-
los, cimentá-los. Desentopem encanamentos, colocam telas para camuflar a parede mofada,
produtos em prateleiras para ocultar a infiltração. De nada adianta; os problemas retornam
ainda maiores. Quando o esqueleto do monstro finalmente sai da parede, é para ser queimado
e aniquilado. Otávio e Helena o levam para fora da cidade, em terreno rural (seria a natureza
seu lugar de origem? A cidade não comporta animais/monstros como aquele?), e nele ateiam
fogo. Retornam em silêncio, do mesmo modo que partiram. Não se fala mais nisso. É
interessante observar como os personagens lidam com o assombroso de uma maneira
pragmática. Tal atitude pode ser vinculada ao capitalismo contemporâneo, com as relações
interpessoais reificadas, com a eficiência, a vantagem individual, o enfraquecimento das
relações de solidariedade, enfim, a substituição automática de pessoas e o descarte dos
incômodos. Helena e Otávio libertam o monstro da parede apenas para ser queimado e
submetido, novamente, à repressão, sem sequer ser batizado. O inominável nunca ganha
nome.
Os personagens de Rojas e Dutra não sabem o que lhes passou; tampouco os
espectadores compreendem os acontecimentos do mercadinho. Por mais que o medo tenha
sido materializado na figura de uma criatura, esta não recebe classificação, permanece
indefinida – não se sabe o que é nem como lá foi parar. Trata-se da materialização de um
medo sim, mas um medo também inominável, difuso, indiscernível. Nesse sentido, Trabalhar
cansa faz alusão ao recalque daqueles personagens, incapazes de conversar sobre o que os
apavora, incomunicáveis, retraídos e cheios de pudores. Ao mesmo tempo, o filme trabalha
essa repressão narrativamente ao retardar a visão do monstro e atrasar ao máximo a revelação
do interior da parede, constituindo, assim, um suspense do recalque.
Assentado numa tradição de filmes clássicos de suspense de períodos anteriores do
cinema, como nas obras de Alfred Hitchcock e Jacques Tourneur, Trabalhar cansa tece
187
diálogos com uma concepção de medo cinematográfico muito distante da espetacularização
da Hollywood atual. Comolli nos fala que a
Em obras como Sangue de pantera (Cat people, 1942, Jacques Tourneur), Noite do
demônio (Night of the demon, Jacques Tourneur, 1957) e Os pássaros (The birds, 1963,
Alfred Hitchcock), pode-se ver o medo difuso exaltado pelo cinema clássico, ao contrário de
filmes contemporâneos que nomeiam, definem e assim circunscrevem e adestram o medo. Os
exemplos dos diretores referência do suspense, no entanto, variam em grau de explicitação da
origem do terror; caso o nome do medo seja revelado de início, a narração trabalha no sentido
de adiar sua verificação. Pode-se tanto frustrar a pulsão escópica, o desejo de ver, como
incentivar o prazer da duração do relato. De todo modo, traça-se uma narrativa que adia o
aparecimento da “coisa-que-atemoriza”, no caso de Cat people, ou mesmo que reprime sua
visão durante todo o filme (Night of the demon) (COMOLLI, 2008).
Já em Os Pássaros, o medo é concentrado na figura das aves, cujos corpos não se
ocultam, mas não se sabe, nem mesmo ao final do filme, os motivos dos ataques ou o que
poderia haver causado a alteração do comportamento animal. Certamente exemplos do medo
difuso ainda podem ser encontrados no cinema contemporâneo – em Fim dos tempos (M.
Night Shyamalan, 2008), a humanidade é tomada, paulatinamente, por impulsos suicidas
sendo que tal fenômeno, apesar de ser relacionado com a presença das plantas, não recebe
explicação, surgindo e desaparecendo sem motivos aparentes. No entanto, o horror
disseminado e indecifrável não constitui a regra da produção comercial dos dias atuais. Não é
raro que médicos, especialistas ou cientistas ganhem uma cena do roteiro apenas para que
descrevam para os personagens leigos – e, obviamente, para o espectador – o funcionamento
dos monstros/coisas/criaturas/alienígenas/fenômenos paranormais ou sobrenaturais, muitas
vezes com o auxílio de recursos visuais, como telas com gráficos, estatísticas, ilustrações da
atuação e do padrão de avanço ou reprodução do ser/acontecimento em questão. Trabalhar
cansa, ao contrário, sustenta o enigma até o seu encerramento.
Em O som ao redor, a figura do vazamento também se apresenta, embora menos
assídua do que em Trabalhar cansa. Além do banho de sangue, destaca-se também o motivo
da piscina vazia, significativa também em Que horas ela volta? Contudo, o vazamento, com
188
suas substâncias liquefeitas, é apenas uma das faces da ideia mais disseminada do “retorno do
recalcado”. Para Sigmund Freud, aquilo que o sujeito sente como insuportável é transferido
do consciente ao inconsciente, sofrendo a ação do recalcamento – um mecanismo de defesa
para lidar com algo perturbador. O que é esquecido e reprimido, no entanto, exerce uma
pressão contínua para emergir, demandando uma contrapressão por parte do consciente.
Algumas expressões do recalcado podem se fazer notar: algum tipo de escape pode surgir
através dos sonhos e fantasias, em lapsos e atos falhos ou em manifestações mais agudas e
patológicas como os sintomas. Essas manifestações podem sofrer algum tipo de distorção, de
modo a ficarem um tanto camufladas, exigindo um trabalho de elaboração para que seja
possível remontar suas origens. Aquilo que, por efeito do recalcamento, não pode ser
lembrado, muitas vezes é repetido e atuado pelos sujeitos. O recalque se dá tanto nas
modalidades individuais de sofrimento psíquico “quanto nas repetições de fatos violentos e
traumáticos que marcam as sociedades governadas com base na supressão da experiência
histórica” (KEHL, 2013).
É possível ver o retorno do recalcado em sintomas sociais, portanto, especialmente em
sociedades que barram o acesso à verdade, reprimindo seus períodos vergonhosos da história
como a escravidão, o extermínio dos povos originários, a violenta luta pela terra e a ditadura
militar, temas jamais inteiramente elaborados e que, por isso mesmo, tendem a exercer força
para subir à superfície, escapando pelas brechas que encontram, vazando pelos orifícios.
Em O som ao redor as irrupções surgem na forma de sonhos ou delírios (como o
pesadelo da invasão dos meninos negros sobre o muro, a visão da rua em terra batida ou a
inserção de sons de outrora na visita às ruínas), muitas vezes promovendo uma associação do
presente com um passado manchado e um legado de séculos de desigualdade. Ao começar
com uma série de fotografias em preto e branco do passado rural, o filme se atribui uma
historicidade (algo que Casa grande, por exemplo, faz com seu título, ao evocar a obra de
Freyre), estimulando as conexões entre os arquivos e a atualidade: como se o passado tivesse
uma forte incidência no contemporâneo e se repetisse, ainda que com variações e
transposições de contexto, porque não foi devidamente elaborado. Francisco era latifundiário
no campo e segue grande proprietário na cidade; dos seguranças sugere-se uma associação
com os capatazes ou com a guarda-pessoal dos senhores de engenho. As permanências
históricas estão por toda parte; o passado rural canavieiro assombra o presente do drama,
atribuindo a esse outro tempo a origem do mal-estar (MESQUITA, 2015). A ideia de retorno
está contida na vingança de Clodoaldo. Os meninos, agora adultos, vêm, do campo para a
189
cidade, vingar a morte do pai. Um fato reprimido do ontem rompe, com força, a superfície da
suposta tranquilidade do hoje.
Ainda que não seja exatamente do recalcado, a ideia de retorno circula com recorrência
pelas narrativas. Dois dos títulos trazem explícita esta noção pelo acionamento do verbo
“voltar” (Que horas ela volta? e Eles voltam), não obstante ambos são dúbios a respeito de a
quem se referem. A frase “que horas ela volta?” é dita no filme por Fabinho a respeito de sua
mãe para Val, que conversa com Jéssica ao telefone, numa cena que acentua a ciranda da
troca de mães, nunca presentes para seus próprios filhos. Com o desenrolar da trama, o
retorno aponta também para a aparição de Jéssica, filha abandonada no Nordeste há uma
década, cobrando os cuidados da mãe. O “ela” em “Que horas ela volta?” se refere, portanto,
primeiro a Bárbara, para depois significar Jéssica72. “Eles voltam”, terceira pessoa do plural,
sugere o retorno dos pais de Cris para buscá-la na estrada, o que na verdade nunca acontece.
Eles não voltam. Assim, acaba por sugerir o próprio retorno de Cris à sua casa e à sua classe
de origem. É ela quem, desaparecida, retorna.
Todas essas voltas e retornos sugerem repetição e ciclos incompletos, sinalizando algo
aberto ou mal resolvido que reaparece cobrando uma solução por demais arrastada. O invasor,
por vezes, não é alguém inteiramente novo naquele universo ou para aqueles personagens,
mas um regresso, um velho conhecido. Gera-se, em alguns casos, um tipo de reencontro (na
aproximação de personagens de diferentes classes), um acerto promovido por um dispositivo
dramático do filme, desdobrando-se em múltiplas modalidades: vingança (o ajuste de contas
de O som ao redor), reparação (Que horas ela volta?) ou ainda uma espécie de iluminação ou
redenção (Eles voltam ou Casa grande), embora alguns deles resultem questionáveis em seus
propósitos – seria possível fazer uma relação também com o “retorno” dos patrões anos
depois, em Babás e Santiago, motivados pelo processo do filme, empenhados na tentativa de
reparo de algo mal resolvido do passado.
Ao fim e ao cabo, porém, são filmes interessados numa desnaturalização da maneira
como as relações de classe se dão no Brasil e em produzir uma posta em perspectiva. A
criação da figura do invasor é uma das formas privilegiadas de se atingir isso, mas não a
única. Nesse sentido, observamos também estratégias a ele vinculadas: de historicização (as
fotos de O som ao redor, os ecos da escravidão em Trabalhar cansa) e de
acumulação/repetição (o reiterado guaraná solicitado em mãos – algumas vezes gerando
72
Algo parecido ocorre com o título em inglês Second mother (segunda mãe), que poderia ser tanto Val, mãe
postiça de Fabinho, quanto Jéssica, que se revela grávida ao final.
190
esquematismos em torno de clichês de roteiro, aliás), além do acionamento de elementos do
gênero horror.
A inflexão do horror, em nossa leitura (especialmente de Trabalhar cansa e O som ao
redor), parece dar vazão a um profundo mal-estar e fabular aquilo que é sentido como medo e
ameaça vindos, sobretudo, de uma alteridade. Os cinco filmes aludem às relações de classe no
Brasil da perspectiva dos estratos médios e altos, fazendo com que personagens de segmentos
sociais mais baixos sejam sentidos como invasores. Em tempos de profundas mudanças na
estrutura da sociedade brasileira, de modificações no modelo familiar, de reação conservadora
diante dos governos de esquerda no Brasil, da implementação de cotas raciais nas
universidades e de ascensão social da classe trabalhadora73, a cada dia dividindo mais espaços
com uma camada média tradicional apavorada e apegada a seus privilégios, não deixa de ser
instigante observar a emergência contemporânea de filmes com elementos de horror.
Inseridos num panorama de pós-retomada, depois de uma virada subjetiva, esses filmes, que
aqui tentamos compreender em relação aos seus contextos social e cinematográfico, prestam-
se a retomar a antiga discussão das relações de classe, que por algum tempo andou
adormecida, produzindo uma figuração multifacetada dos medos que as atravessam na
contemporaneidade.
73
Configurando uma formação que tem sido designada nova classe média (SOUZA, 2010).
191
[Considerações finais]
74
Em coluna na Folha de S. Paulo em 25/03/2016:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2016/03/1753928-um-golpe-e-nada-mais.shtml.
192
tenhamos lançado pistas ao longo dos capítulos, agora, com alguma distância e visão do todo,
é possível engatilhar alguns arremates finais e interseções entre conjuntos.
Antes disso, destacaríamos que as comparações se metamorfosearam a cada reunião
de obras. Não partiram sempre de um mesmo eixo, de uma mesma base; adaptaram-se às
coleções, escutando suas demandas. Exigindo-nos certa versatilidade no olhar, ora
mobilizaram as estruturas narrativas dos filmes, em outros momentos a criação de
personagens, os regimes de atuação, as estratégias de filmagem, a composição dos planos, os
enquadramentos.
Alguns espelhamentos se fizeram notar. Se no campo do documentário observamos a
infiltração, nas ficções vimos a invasão. As figuras do infiltrado e do invasor podem ser
aproximadas pela tentativa de cruzamento de fronteiras e ingresso em um espaço revestido
por linhas de poder, em relações de classe que notamos fortemente territorializadas. São
procedimentos semelhantes, mas não equivalentes. As infiltrações foram repartidas em
modalidades distintas: aquelas que buscam a intimidade e a observação discreta, conformando
um “direto de dentro” (Pacific e Doméstica) e aquelas que buscam a entrada sorrateira, o
confronto e o ataque (Um lugar ao sol, Vista mar, Câmara escura). A invasão comporta um
sentido mais figurado e, na maioria dos casos (excetuando-se O som ao redor), prescinde da
armadilha que acompanha a infiltração. Não se constitui a partir do propósito do confronto ou
da provocação, mas por outro lado parece ser ancorada em uma presença mais
desestabilizadora do que muitas das infiltrações, cujas cenas são pautadas por dissimulação,
sendo que a crítica desponta somente no momento da montagem. Algumas coincidências
atribuíram um toque de graça ao caminho: a infiltração se manifesta literalmente, mofando a
parede do mercado em Trabalhar cansa.
Se não fosse por O som ao redor, talvez poderíamos extrair conclusões mais gerais
apartando a infiltração da invasão. Mas vemos com bons olhos os pontos fora do caminho, as
exceções que complicam as generalizações: o filme de Kleber Mendonça Filho, embora
analisado pelo prisma do invasor, compartilha características com os infiltrados: um plano de
entrada matreiro, o ataque disfarçado, a proposta bélica e vingativa em relação à elite. O som
ao redor, assim, combina os aspectos da invasão com os da infiltração.
De um lado, documentários terroristas, de outro ficções do horror. O medo se expressa
de maneiras distintas em cada filme, mas comparece em muitos deles, imprimindo nas
relações de alteridade os efeitos do pavor, da ameaça, da tensão. Nas ficções, a
intertextualidade com o cinema de gênero deu origem à criação de monstros, zumbis, figuras
animalescas, vazamentos e alegorias. Muito sintomática é a figuração cinematográfica do
193
outro de classe pela presença de vultos e sombras, dos personagens que escapam ao olhar, que
amedrontam e assustam pelas bordas da cena, das fotos que lhes reservam o último plano e
cristalizam uma obscuridade – recorrências tanto em ficções como, surpreendentemente,
também nos documentários.
Problemas históricos pendentes que retornam na atualidade também alinhavam as
coleções ficcionais e documentais, que ora tomam a forma de um prolongamento ancestral
(das amas de leite às babás, dos engenhos às metrópoles, das amigas de mãos dadas na
fazenda à condição de patroa e empregada na cidade) ou de diferentes tipos de acertos de
contas do passado (as vinganças planejadas e as tentativas de conciliação com os empregados
domésticos outrora menosprezados). Os filmes, focados no presente, apresentam uma
dimensão de historicidade, fazendo conexões entre tempos e revelando prolongamentos de
eras longínquas, ressaltando permanências. Por outra parte, historicizamos nós, ao compor
uma coleção no formato de uma série histórica, investigando a relação entre filme, classe e
tempo. Acompanhamos o caminhar das formas, o desenrolar das estratégias. Pudemos ver um
processo em curso: despedimo-nos da figura do operário, vimos surgir os trabalhadores
domésticos, testemunhamos a passagem dos coletivos e das multidões aos pares e indivíduos,
da terceira para a primeira pessoa. Em outros momentos, acionamos contrapontos históricos
(O invasor, A falecida, A opinião pública) de maneira mais pontual para iluminar a análise do
presente. Funcionaram como padrinhos, por vezes batizando novas figuras que encabeçaram
capítulos ou seções.
Uma questão geracional se insinuou. Personagens jovens, adolescentes ou mesmo
adultos, mas que aparecem na condição de filhos, estão por toda parte: dos sete moças e
rapazes que empunham as câmeras em Doméstica a Jéssica em Que horas ela volta?, João em
O som ao redor, Cris em Eles voltam, Jean em Casa grande, passando por “Joãozinho” em
Santiago. Ecos, mais de um século depois, de Louis e Auguste Lumière filmando os
empregados da fábrica de seu pai, Antoine. Muitos “sinhozinhos”, filhos do patrão, mas
também a filha da empregada. Ecos de uma transformação social que oferece às novas
gerações, no contexto dos mais pobres, oportunidades de conquistas inéditas, mas também
dos mais ricos que, com a força do ímpeto juvenil, renovam-se, rebelam-se, querem
chacoalhar algumas estruturas, deixando seus pais, representantes da tradição, aflitos e
desconcertados. A crise da família (pais ausentes ou decadentes) é pungente, com destaque
para o declínio da figura paterna.
Em diversos momentos, destacamos as imbricações das relações de classe com as de
gênero e raça, muitas vezes indissociáveis. As mulheres, grandes reféns das condições e
194
contradições do emprego doméstico, iniciadas no trabalho ainda meninas, apartadas da
própria família, muitas delas abusadas e exploradas por seus companheiros em Babás e em
Doméstica; a mulher autônoma punida pelo horror em Trabalhar cansa. A maioria das
mulheres de classes baixas são negras e pardas. Os vultos, não por coincidência, também
negros e pardos. Darcy Ribeiro nos disse que os conflitos brasileiros nunca são puros, mas
sociais, étnicos, econômicos, raciais, religiosos – cada um se pinta com as cores dos outros.
Essa seria uma consideração importante a respeito das relações de classe num país como o
Brasil: “o esquema marxista aceito, sem demasiados reparos, no mundo europeu e no anglo-
saxão de ultramar, feito de povos transplantados, empalidece frente à nossa realidade ibero-
latina” (RIBEIRO, 2015, p. 15).
Vimos que, em boa parte dos filmes, construiu-se uma perspectiva afinada ao lugar das
classes médias ou altas. No caso das ficções, são delas os protagonistas, na maioria das vezes
(excetuando-se Que horas ela volta?), relegando os trabalhadores à condição de coadjuvantes
(ou figurantes-vulto). Nos documentários, em uma das coleções o ponto de vista é o do
patrão/cineasta, que direciona a câmera para seu empregado, no caso de outra é o da classe
média que fita a elite inimiga. Mas o ponto de vista muitas vezes não é direto e recebe
mediações: seja pelo gesto de entrega da câmera na mão de terceiros (Doméstica e Pacific),
seja tematizando a própria memória como lugar de experiência que permite o acesso ao outro
(Santiago, Babás) ou assumindo pontos de vista indiretos, juvenis, parciais (Eles voltam,
Casa grande), mas que frequentemente são da própria classe social do diretor. Isso se soma à
“primeira pessoa terceirizada” de algumas narrações, ao anonimato ou falsa identidade dos
terroristas (Um lugar ao sol, Câmara escura, Vista mar) e à criação de alegorias ou figuras
oníricas (Trabalhar cansa, O som ao redor) – temos, assim, uma multiplicidade de desvios,
terceirizações e caminhos sinuosos de um cinema que parece evitar a frontalidade. Por
dificuldade ou por opção? Por covardia ou por escolha estética?
Possivelmente pesem sobre os cineastas, especialmente os documentais, a pressão de
alguns anos de discussões no cinema brasileiro sobre o mandato popular, sobre o não falar em
nome do outro, sobre os desgastes e vícios da forma entrevista (BERNARDET, 2003), sobre a
construção de meios expressivos que incluam esse outro (contribuições dos projetos de vídeo
comunitário e do Vídeo nas Aldeias, por exemplo). Um dos frutos desse debate é a construção
de desvios que problematizam o lugar de fala e acabam por chamar atenção para os
mecanismos de representação. Talvez por isso toda a tendência dos dispositivos que levam a
um encontro mediado (ou ainda a um desencontro) com o outro de classe, fruto dessa
desconfiança em relação à representação direta da experiência. Há quase uma assunção de que
195
apreender e compreender o outro em sua inteireza está fora de alcance, de que não se pode
mais ser seu porta-voz. Forja-se, assim, um cinema da suspeita, desconfiado: “é possível
filmar o outro?”. Daí decorrem filmes reflexivos, ensaísticos, que tematizam as relações, que
elucubram sobre limites, ou que chamam o diretor para dentro da cena. Em Doméstica, a
mediação ou o olhar parcial sobre o universo daquelas mulheres funciona também como
armadilha para “fisgar” os ricos. As relações estão em jogo e os patrões fazem parte delas. Se
antes ocupavam apenas o lugar dos sujeitos que filmam, agora, sem deixar de comandar a
câmera, também são transferidos à condição de objetos de escrutínio do espectador.
Portanto, esse retorno das classes no cinema brasileiro não é uma volta ao Cinema
Novo ou ao modelo sociológico. É um retorno modificado por todo um debate posterior, que
meditou sobre como representar o outro; um retorno que destitui um tipo de representação
mais substantiva e que agora joga luz sobre as relações. No documentário, em especial, há
uma renovação das formas, uma maquinação de estratégias, uma experimentação com a
linguagem, uma tentativa de encontrar novos caminhos. Os resultados são irregulares.
Parodiando Bernardet, perguntamos: isso resolve o problema da expressão do outro? Não
necessariamente75.
Também não saberíamos dizer se a mudança de perspectiva para o lado da classe
popular necessariamente produziria filmes mais “justos” ou complexos. O fato de um
trabalhador sem-terra, uma babá ou uma doméstica se empossarem da câmera não implicaria,
automaticamente, um filme que contemple suas vozes e suas falas ou que faça jus às suas
perspectivas, em termos de discurso e estética. No entanto e independente disso, essa rotação
é tão rara quanto seria bem-vinda. De volta à carta de Graciliano Ramos para a irmã,
pensamos que seria bom, certamente, que fosse superado o predomínio quase absoluto do
formato Mariana por Marili e tivéssemos mais oportunidades de ler Mariana por Mariana e
Marili por Mariana. Enquanto isso, fazemos a crítica do gesto de Marili – escrutinando suas
formas, estratégias, seus modos de mostrar Mariana, a relação que firma com ela via imagens,
nas imagens. Bernardet, em Brasil em tempo de cinema, ao fazer uma dedicatória ao
personagem Antônio das Mortes76, disse que seu livro era quase uma autobiografia. Esta tese
é quase uma autocrítica. E é dedicada a Mariana. À outra de classe, Mariana.
75
Em referência à citação trazida no capítulo 3: “Derrubaram o pedestal do documentarista. Faziam, portanto,
surgir o outro? Respondo: não” (BERNARDET, 2003, p. 217).
76
Na dedicatória, lê-se: “Este livro – quase uma autobiografia – é dedicado a Antônio das Mortes”
(BERNARDET, 2007, p. 19). Bernardet via em Antônio das Mortes (de Deus e o Diabo na Terra do Sol e,
posteriormente, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro) a expressão das contradições da classe média:
“E Antônio das Mortes tem essa má consciência de que fala Marx. Essa má consciência não é outra que a de
Glauber Rocha, que a minha, que a de todos nós, ou melhor, de cada um de nós. E é por isso, parece-me, que
196
Antônio das Mortes tem tamanho poder de sedução, e por isso resiste tanto à interpretação. Porque interpretar
Antônio é nos analisarmos a nós próprios” (BERNARDET, 2007, p. 99).
197
[Referências]
ADORNO, Theodor. O ensaio como forma. In: Notas de Literatura I. São Paulo: Editora 34 e
Duas Cidades, 2003.
AUGE, Marc. O sentido dos outros: atualidade da antropologia. Petrópolis: Vozes, 1999.
AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. Rio de Janeiro:
Papirus, 2003.
BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2004.
BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas, vol. 1. Magia e técnica, arte e política. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
198
BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema: ensaio sobre o cinema brasileiro de
1958 a 1966. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
BORGES, Jorge Luis. O idioma analítico de John Wilkins. In Obras completas. São Paulo:
Globo, 1998-99.
BRASIL, André. Ensaios de uma nota só. In: MIGLIORIN, C. Ensaios no real: o
documentário brasileiro hoje. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2010.
BRASIL, André. Pacific – o navio, a dobra do filme. In: Revista Devires: Cinema e
Humanidades, Belo Horizonte, V. 7, N. 2, p. 56-69, jul-dez 2010.
CAUSO, Roberto de Souza. Ficção científica, fantasia e horror no Brasil: 1875 a 1950. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2003.
199
COMOLLI, Jean-Louis. O desvio pelo direto. In: Catálogo do 14º. Festival do Filme
Documentário e Etnográfico – Fórum de Antropologia, Cinema e Vídeo (Forumdoc.BH), pp.
294 a 317, 2010. Disponível em: http://www.forumdoc.org. br/2010/catalogo2010.pdf.
CUNHA, Juliana. Festa em piscina vazia. In Já matei por menos. 2016. Disponível
em:http://julianacunha.com/blog/festa-em-piscina-vazia/. Acessado em: 27 de março de 2016.
DELUMEAU, Jean. Medos de ontem e de hoje. In: NOVAES, Adauto. Ensaios sobre o
medo. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo: Edições SESC SP, 2007, p. 39-52.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Images malgré tout. Paris: Les Editions de Minuit, 2003.
FELDMAN, Ilana. Um filme de: dinâmicas de inclusão do olhar do outro. In: Revista
Devires: Cinema e Humanidades. Belo Horizonte, V. 9, N. 1, p. 50-65, jan-jun, 2012.
FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto. Microfisica do poder. 26. ed. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 2008.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São
Paulo: Martins Fontes, 2010.
200
FRANÇA, A; LINS, C.; REZENDE, L. A. A noção de documento e a apropriação de
imagens de arquivo no documentário ensaístico contemporâneo. In: Revista Galáxia, São
Paulo, N. 21, jun. 2011, p.54-67.
FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 52. ed. São Paulo: Global, 2013.
GARNEAU, Michèle. Ser ou não ser o autor de seus documentários. In: ARAUJO, Juliana;
MARIE, Michel. Pierre Perrault: o real e a palavra. Belo Horizonte, Balafon, 2012.
GOMES, Paulo Emilio Salles. Cinema: trajetoria no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
GUERRA, Alexandre. Classe média: desenvolvimento e crise. São Paulo: Cortez, 2006.
GUIMARAES, Victor. Proximidade e distância. In: Revista Cinética, 2015. Disponível em:
http://revistacinetica.com.br/home/casa-grande-de-fellipe-barbosa-brasil-2014-2/. Acessado
em: 26 de março de 2016.
HOLMES, Pablo. Como é possível aprender sobre sociologia do Brasil com Pacific? In
Pacific – Textos para debate. Recife: EDITORA, 2011.
JUNIOR, Luiz Soares. Aqueles que chegam com a noite. In: Revista Cinética, 2013.
Disponível em: http://revistacinetica.com.br/home/camara-escura-de-marcelo-pedroso-brasil-
2012/. Acessado em 10 de agosto de 2013.
201
KEHL, Maria Rita. Elogio do medo. In: NOVAES, Adauto. Ensaios sobre o medo. São
Paulo: Ed. SENAC São Paulo: Edições SESC SP, 2007, p. 89-110.
KEHL, Maria Rita. Os crimes do Estado se repetem como farsa. Folha de São Paulo, São
Paulo, 24 de março de 2013. Ilustríssima. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/
ilustrissima/1250962-os-crimes-do-estado-se-repetem-como-farsa.shtml. Acessado em: 10 de
abril de 2016.
KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
202
LINS, Consuelo ; REZENDE FILHO, L. A. C. . O audiovisual contemporâneo e a criação
com imagens de arquivo. In: Mariarosaria Fabris; Gustavo Souza; Rogério Ferraraz; Leandro
Mendonça; Gelson Santana. (Org.). Estudos de Cinema e Audiovisual - Socine - Ano IX. 1ed.
São Paulo: Socine, 2010, v. 1, p. 587-598.
LLOVET, Jordi et all. Teoría literária y literatura comparada. Barcelona: Ariel, 2005.
LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses 'Sobre o
conceito de história'. São Paulo: Boitempo, 2005.
MARX, Karl. O capital: critica da economia politica. 15. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1996.
MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. São Paulo: Instituto José Luís e
Rosa Sundermann, 2003.
MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2008.
MIGLIORIN, Cezar. Que horas ela volta? - notas sobre a politica no filme. 2015. Disponível
em: http://a8000.blogspot.com.br/. Acessado em: 25 de março de 2016.
MILIBAND, Ralph. Análise de classes. In: GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan. Teoria
social hoje. São Paulo: Ed. Unesp, 1999.
203
MILLS, C. Wright. A nova classe media [White Collar]. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
MIRANDA, Marcelo. A crise ao redor. In: Revista Cinética, 2014. Disponível em:
http://revistacinetica.com.br/home/casa-grande-de-fellipe-barbosa-brasil-2014/. Acessado em:
26 de março de 2016.
NAGIB, Lúcia. O cinema da retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90. São Paulo:
Ed. 34, 2002.
NAGIB, Lúcia. A utopia no cinema brasileiro: matrizes, nostalgia, distopias. São Paulo:
Cosac Naify, 2006.
NAZÁRIO, Luiz. Da natureza dos monstros. São Paulo: Arte & Ciencia, 1998.
NOGUEIRA, Luís. Cinema 2.0: o cinema doméstico na era da internet. In: Doc On-line. N.5,
dezembro de 2008, pp. 4-23.
NOVAES, Adauto. Ensaios sobre o medo. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo: Edições SESC
SP, 2007.
ORICCHIO, Luiz Zanin. Cinema de novo: um balanço crítico da retomada. São Paulo:
Estação Liberdade, 2003.
OTTE, Georg; VOLPE, Miriam. Um olhar constelar sobre o pensamento de Walter Benjamin.
Fragmentos, número 18, p. 35/47 Florianópolis/ jan - jun/ 2000.
PARRODE, Rafael C. Ventura zumbi. In: Revista Cinética, 2016. Disponível em:
http://revistacinetica.com,br/home/ventura-zumbi. Acessado em: 20 de abril de 2016.
204
Eduardo de Faria; CARVALHAL, Tania Franco. Literatura comparada: textos fundadores.
Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.
RAMOS, F. Mas afinal... o que é mesmo documentário?. São Paulo: SENAC, 2008.
RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento: política e filosofia. São Paulo: Ed. 34, 1996.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Ed. 34, 2005.
REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagem a FHC. 8. ed. Rio de Janeiro:
Editora Fundação Getulio Vargas, 2006.
ROCHA, Glauber. Uma estética da fome. Revista Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, n. 3,
julho de 1965.
SAFATLE, Vladimir. Um golpe e nada mais. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 de março de
2016. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2016/03/1753928-um-golpe-e-nada-
mais.shtml. Acessado em 01 de abril de 2016.
SALLES, João Moreira. 3 questões sobre o documentário. Folha de S. Paulo, São Paulo, 04
de março de 2001. Caderno Mais. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0403200102.htm. Acessado em: 05 de abril de 2013.
SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo:
Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
205
SILVA, Maria Carolina Granato. O cinema na greve e a greve no cinema: memórias dos
metalúrgicos do ABC. (1979-1991). Tese (Doutorado em História). Niterói: Universidade
Federal Fluminense, 2008.
SILVA, Mateus Araújo. Jean Rouch e Glauber Rocha, de um transe a outro. In: Revista
Devires: cinema e humanidades. Belo Horizonte, V. 6, N. 1, p. 40-73, jan-jun-2009.
SOUZA, J.; ARENARI, B. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe
trabalhadora?. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
SPIVAK, Gayatri Chakrovorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG,
2010.
VALENTE, Eduardo. Dia 4: movimentos e paralisia. In: Revista Cinética. 2011. Disponível
em: http://www.revistacinetica.com.br/cannes11dia4.htm. Acessado em: 15 de agosto de
2012.
VIANY, Alex; AVELLAR, José Carlos. O processo do cinema novo. Rio de Janeiro, RJ:
Aeroplano Editora, c1999.
XAVIER, Ismail. Alegoria, modernidade, nacionalismo (Doze questões sobre cultura e arte).
In: Seminários, Rio de Janeiro, Funarte/MEC, 1984.
206
XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro dos anos 90. In: Praga – estudos marxistas. São
Paulo, n 9, p. 97-138, junho 2000.
XAVIER, Ismail. O olhar e a cena: melodrama, Hollywood, cinema novo, Nelson Rodrigues.
São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
XAVIER, Ismail. A alegoria histórica. In: RAMOS, Fernão Pessoa. (Org.). Teoria
contemporânea do cinema: Pós-estruturalismo e filosofia analítica. V. 1361, SP: SENAC,
2005.
XAVIER, Ismail. Cinema brasileiro moderno. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.
XAVIER, Ismail. Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: Cosac &
Naify, 2007.
207