Dossier La Producción Musical
Dossier La Producción Musical
Dossier La Producción Musical
Equipo
Dirección: Teresa Fraile Prieto y Eduardo Viñuela Suárez
Equipo editorial: Fernán del Val, Gonzalo Fernández Monte, Llorián García Flórez,
Rubén Gómez Muns, Isabel Llano Camacho, Susana Moreno Fernández, Mariló
Navarro, Sara Revilla Gútiez, Maria Salicrú-Maltas
Edita: SIBE Sociedad de Etnomusicología www.sibetrans.com
Contacto: [email protected]
Conrado Enrique Carrascosa López y José la música como estrategia curricular”. Tras
Pascual Hernández Farinós (Universitat ella, intervinieron Roberto Macián-
Politècnica de València; Conservatori González, María Jesús Puerto-Sánchez,
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Pedro A. Rodríguez-Cortés, Emilia
Valencia) “La práctica del repertorio Campayo-Muñoz, Óscar Chiva-Bartoll,
sinfónico para banda en el aula de tuba de Lidón Moliner-Miravet, Cristina Arriaga-
los conservatorios superiores de música Sanz, Alberto Cabedo-Mas. (Universitat
españoles: análisis de la situación actual y Jaume I, Universidad Complutense de
propuesta de mejora”. Tras su Madrid, Universidad del País Vasco) con el
intervención, Amparo Lacruz Zorita proyecto “Crear una orquesta en el aula de
(Universitat Politécnica de València; Primaria: opciones y decisiones iniciales”.
Conservatorio Superior de Música Liceo de Finalizada esta intervención, Ana Pitarch
Barcelona) y Conrado Enrique Carrascosa Badal (CEIP “Maestro Vicente Artero”,
López (Universitat Politècnica de València) Castellón) expuso su comunicación titulada
hablaron de su proyecto “Adecuación de la “El ABP en la clase de música: dos ejemplos
enseñanza superior de violonchelo a la de trabajo en Historia de la Música en
sociedad globalizada: propuesta para el Primaria”. Daniel Martínez Babiloni, (CEIP
estudio y la difusión del repertorio “Fabián y Fuero”, Villar del Arzobispo,
latinoamericano contemporáneo”. Por su Valencia) finalizó la mesa de la tarde del
parte, Mª Ángeles Campayo (Universidad sábado con “Prácticas transformadoras e
Complutense de Madrid) intervino con la inclusivas desde la educación musical. El
comunicación “Educación musical para el aula de música del CEIP ‘Fabián y Fuero’ de
desarrollo sostenible: una propuesta de Villar del Arzobispo (Valencia)”. Como
formación del profesorado de música cierre de esta segunda jornada, María Jesús
desde la perspectiva de la educación Camino (IES “Valentín Turienzo”, Colindres,
emocional”, y Juan Carlos Navarro Gimeno Cantabria) ofreció la ponencia plenaria
(Conservatorio Profesional de Música “Educación Musical en Clave de TIC”.10
“Tomás Torrejón y Velasco” de Albacete)
El programa del domingo 15 de noviembre
finalizaba este apartado con n “Pedagogías
comenzó con dos mesas paralelas. La mesa
para la enseñanza del violín del siglo XX
moderada por Felipe Gertrúdix Barrios
aplicadas en el aula del siglo XXI”.
(Facultad de Educación de Toledo, UCLM),
La mesa que moderaba Omar León llevaba por título “Didáctica, metodología,
Jiménez (CEIP “Gloria Fuertes” de recursos y actividades para la educación
Tarancón, Cuenca) y que llevaba por título musical”11 , y tenía como conferenciantes a
“Educación musical en Educación Infantil y Félix Alejandro Quiñones Ramírez, que
Educación Primaria”9 , se inició con la ofreció la comunicación “Docencia
intervención de Ximena Valverde “¡Todo compartida con estudiantes para la
suena, todos aprendemos mejor! enseñanza de la música. Diseño de una
Aprendizajes interdisciplinares a través de
10
https://www.youtube.com/watch?v=gNHKgnnvSNY
9 11
https://www.youtube.com/watch?v=CEZfhaIti-o https://www.youtube.com/watch?v=TKWYqIQx6Lg
Que sí, que todo es verdad. La caligrafía de Ana Isabel García Llorente1
tenía apariencia adolescente. Las letras casi
Que portamos estandartes incendiarios
dibujadas, en bolígrafo sobre papel de
y discursos agresivos
cuaderno rayado, eran redondeadas y
y consignas de venganza
ligeramente inclinadas a la izquierda. Es
(…) Que increpamos una escritura repetida en muchos jóvenes
y discrepamos de todo estudiantes de grado; una mano
cuando se conoce demasiado perpendicular al papel, con muy
poca distancia entre el codo y la tinta.
(…) Que no reconocemos Escribir sobre papel, en nuestros tiempos
autoridad ninguna desorbitados, es un acto de acción, muy
y sembramos la polémica lejos del original quietismo de lo hermoso,
y todo es política del kallós. Ana Isabel, parece, escribía sobre
y qué pesados os ponéis con eso
el papel, arrojándose en él; lo hacía con
y Ana, hija, qué poco sabes de la vida
(Cattana, 2019: 115-116) 1
El título de este artículo alude a uno de los versos
de la canción “Lisístrata”. Gata Cattana. 2012.
Anclas. Trimu
fuerza, o, mejor dicho, con ánimo. Quizás La nueva generación, la Z, acaso la última a
por eso su manuscrito Todo lo demás, no, juzgar por la denominación, comparte con
poema póstumo publicado en 2019 por la la anterior su nativismo digital, agregando
multinacional Random Penguin House, es una distinción fundamental: ya no dudan
un relato en prosa, nauseado y liberador. en construir su identidad en la presencia
Un poema que, visto ahora, en su cotidiana en una realidad construida por
desgarradora torpeza, desde lo pasional relatos, virtuales y masivos, asentados en
que muchos críticos literarios un ambiente transmedia. Una visión mucho
recomendarían pulir, parece querer más superficial serían las cuatro «íes» en la
resonar como himno generacional en el clasificación de Iñaki Ortega y Núria
utópico caso de que absorber poesía fuese Vilanova (2017): internet, irreverencia,
uno de esos contenidos tan recurrentes en inmediatez e incertidumbre. Internet por
la red. Casi se dejan tocar: una lectura ser el fenómeno social más importante de
rápida de sus versos filtra muchas de las nuestra historia reciente, sobre todo por
características que, según algunos análisis sus incontrolables tendencias y por ser un
de cierta repercusión (Seemiller y Grace, sesgo de entendimiento importante.
2019; Combi, 2015), definen a una nueva Mientras que los Z se mueven en él con
generación de jóvenes que, aseguran, han naturalidad y reticencia, los críticos, casi
dejado caducos a los millenials para situar a siempre sus padres o profesores, se
éstos (y a los autores de este texto) a poco sumergen en él como en un bosque
más que a la altura del betún en cuanto a oscuro, inquietante y fascinante al mismo
repercusión para las formas de vida tiempo. Irreverencia por la sapiencia de la
contemporánea. variable fiabilidad de contenidos, lo cual
genera cierta distancia de verdad, e
inmediatez por la capacidad de
conformación de la Web a tiempo real de
acuerdo a sus usuarios. Por supuesto, el
resultado es una incertidumbre difícil de
resolver en profundidad, expuesta a
lecturas epidérmicas que resultan
lenguajes literales. Sea como fuere, sí
transpira una propuesta de conclusión: hay
una generación en crisis endémica que se
expresa y se reivindica con formas, en
ocasiones, inesperadas a la vez que lúcidas,
que van más allá de su formalismo.
cuatro años, una nueva juventud emergía. económico y, para muchos miembros de
Con sus dudas y su aplastante estética, con mi generación, ese desahogo no empezó
sus gritos y sus sonidos. En esa ecuación, el hasta después de 2014 (Castro, 2019: 77).
rap, y subgéneros como el trap, infame Duró poco, producto de nuestros tiempos
expresión del quejido adolescente de acelerados. En torno a finales de 2015, el
nuestro tiempo, tuvo mucho que decir. trap derivó en un pastiche kitsch, que
Ernesto Castro ha sido el primero en acepta en sus postulados la música y la
analizar la cultura trap como resultado de estética choni, incluyendo, quizás por esa
los procesos de crisis continuada después relación con lo andaluz, desde su posición
de 2008. En El Trap. Filosofía millenial para siempre periférica con lo cani y lo cutre,
la crisis en España (2019), Castro ha notado sonidos flamencos filtrados por el auto-
que la variante golfa y ecléctica del rap tune. Rosalía, denostada por los puristas,
tradicional no encontró repercusión en aceptada en Malasaña, admirada en los
España hasta 2013, a la vez que asegura polígonos industriales de la España
que este tipo de música —que no es más profunda, es el perfecto ejemplo; capaz de
que “cocaína y follar” en la definición de versionar, a capella y con coro de voces, a
Yung Beef, uno de sus principales Los Chunguitos en plena ceremonia de los
exponentes—, es el resultado de la rabiosa Goya, revisar a Enrique Morente y
resignación resultante de la Gran Recesión conceptualizar a San Juan de la Cruz en un
de 2008. La propuesta es doble: disco cargado de referencias traperas,
(...) hay que tener en cuenta que, si bien usando el quillo desde el extrarradio de
es cierto que en 2008 comenzó la crisis Barcelona. Como es de esperar, las dudas
económica, el año más duro para la sobre la tendencia del género, las
juventud española, que es el estrato de reticencias sobre el estilo (uñas largas,
población que se ha volcado a favor del
tatuajes en la cara, ropa de lujo) provienen
trap, fue justamente 2013: ése fue el año
de una comunidad hípster que se apropió
en que la tasa de paro juvenil alcanzó un
hace mucho de los discursos intelectuales y
máximo histórico del 55%. En otras
palabras: el año que surgió el trap en la reflexión estética, y que ha poblado los
España, más de la mitad de los jóvenes mercados del arte contemporáneo sin
españoles estaban desempleados (…). reconocer que, en el otro lado, también
había actitud crítica. No necesariamente
(...) La situación económica de una
como respuesta, pero sí como afirmación,
sociedad condiciona, pero no determina
en 2015, Ana Isabel García ya era Gata
completamente sus expresiones
Cattana; rapera, poeta, feminista y
artísticas. El arte no es un mero reflejo de
la economía, y los efectos de una crisis activista, que marcaba ritmos y rimas
no se suele manifestar inmediatamente influenciada por Góngora, Quevedo y Rosa
en la cultura de una sociedad, sino que, Campoamor.
muchas veces, no se visibilizan hasta que
el periodo de recesión ya ha pasado. A
fin de cuentas, no es posible la creación
artística sin un cierto desahogo
desarrollo de una sociedad compleja. Un Solo desde esta postura situacional se hace
tropismo que expresa el deseo y la posible un acercamiento crítico a la
obligación de girarse hacia otra cosa y una producción artística, estética y política de
reflexividad que remite a una revuelta al la poeta y cantante cordobesa, para
origen para acabar con su aislamiento y interpretarla ahora en su latente activismo
abrir nuevas posibilidades de expresión, artístico, de acuerdo a la línea contextual
análisis, cooperación y compromiso de los feminismos contemporáneos. Ana
(Holmes, 2007). Gata Cattana partió desde Isabel García, ya alterada en Gata Cattana,
una lectura feminista y subalterna, y, en trabajó por la elaboración de una sinonimia
consonancia con Donna Haraway (1991), compactada. Rapera y cristalina, portadora
desde un conocimiento situado2. y trasmisora de demandas socio-políticas
desde su propio dialecto artístico que, aun
Gallardones y Roucos Varelas
habiendo reconocido en varias ocasiones la
se me aparecen, ¿te lo puedes creer?
amabilidad con la que fue tratada en el
En serio, desde el púlpito,
con oscuras sotanas y cuernos y rabos, ambiente underground nacional, sin sorteo
frotándose las manos y ya sabes…; de obstáculos por el hecho de ser mujer,
contribuyó con su presencia en la escena
Mirándome como si fuera la Eva de la música urbana a degenerar3 un
más impura por los siglos espacio masculino y masculinizado,
de los siglos, ampliando la situación de la mujer en una
la Magdalena no arrepentida, historia cultural demasiado candente como
la Hipatia de Alejandría, para permitir su construcción sin las voces
la Juana de Arco o la Mónica Lewinsky.
generalmente acalladas. Y lo hizo desde el
intento subversivo de voltear los mandatos
Y me parece que por todas ellas
patriarcales de género, característicos de la
me condenan y me parece que es justo
industria musical y de la vida en general.
(Cattana, 2019: 90-91).
Gata era rimadora. Es cierto que en sus
investigaciones hubo matices flamencos,
latinos o electrónicos, pero es innegable
que su gesto artístico está pensado en un
sentido rapero. Su proyecto póstumo,
2
Conocimiento situado es un concepto de
naturaleza epistemológica definid0 en 1991
3
por Donna Haraway. En esencia, Haraway pretende Para ColectiVaDeseante, de-generación significa
diseñar una crítica a la epistemología feminista “apropiación del género o territorio del rap por
desde, precisamente, los postulados del feminismo. parte de las mujeres”. Son las voces de las mujeres
Su intención: revertir la potente narración por la que, apoyándose en su efecto “como portadoras y
que la verdad aspira a ser universal, común a todas transmisoras de demandas político-sociales con
las personas, desde una separación del cuerpo y los lenguaje artístico propio”, acaban “de-generando o
sentidos para contemplar la verdad desde una de-construyendo un espacio originariamente
posición de poder. Haraway, sin embargo, integra masculino y masculinizado del cual las mujeres se
los contextos concretos en los procesos cognitivos, apropian al cantar sobre temáticas que atraviesan
esto es, los puntos de vista y la situación personal sus cuerpos: sus territorios”. (ColectiVaDeseante,
de cada persona que pretenda, de alguna manera, 2016).
generar conocimiento.
se intenta pulir con el tiempo. Tanto es así, fue consciente de la intensa carga
que, en una de sus últimas entrevistas, la simbólica de su trasvase, de que tal
propia Ana Isabel reconocía que es el movimiento aceptaba cierta sumisión, la
espacio visual el que había sido que se filtra a través de generaciones de
deliberadamente tratado para darle mujeres, de abuelas a nietas, que
empaque a su proyecto Banzai6. sobrellevan sobre su espalda años de
Es verdad que estabas subdesarrollo, maltrato y exclusión
más guapa que nunca, (Gallego, 2018). La migración femenina
con tu tráfico, tus lucecitas hacia los centros de producción desde
de Navidad Andalucía por motivos laborales, que
encendidas desde agosto obscurecen otros mucho más profundos y
dolorosos, es, a día de hoy, un dato
(…) ¿Soy yo la que se parece a ti innegable; por cada mujer que decide
o eres tú,
mudarse a Andalucía, dos emigran; casi
que me has estado tentando
siempre mano de obra cualificada que no
hasta convertirme en lo que tú querías?
hace más que contribuir a una cada vez
(Cattana, 2019: 24) más amplia brecha cualitativa del trabajo, a
nivel regional, dentro del estado español7.
Desde su cuidado y controlado espacio de Al mismo tiempo, no son pocas las voces
influencia, Gata Cattana, como otras que denuncian la obligada adaptación de
jóvenes de su generación en puestos tradiciones, e incluso acentos, a las
semejantes, contribuyó a dilatar los límites costumbres, casi siempre impostadas, de
del trabajo tradicionalmente atribuido a la esos núcleos económicos, políticos y
mujer. Aunque para ello tuviese que culturales. Recientemente, en una
mudarse a Madrid, sumándose,
irremediablemente, al histórico flujo de 7
Datos procedentes del informe La mujer en el
movilidad desde la periferia, Andalucía en Mercado de Trabajo Andaluz. 2019, editado en 2020
por el Observatorio Argos. Sistema de Prospección
este caso, a la capital. Ana Isabel siempre
Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía,
perteneciente al Servicio Andaluz de Empleo de la
6
https://www.wag1mag.com/gata-cattana/. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
[Consulta: 16 de mayo de 2020] Autónomo de la Junta de Andalucía.
8
Grafiti en Lavapiés, Madrid Letra de “Mi negra letra”. Gata Cattana. 2018.
Banzai. Autoproducido.
implacable logos capitalista y hetero- Carrasco, Laura; Herrero, Luz. 2015. “Demostrar más
para ser una más: mujeres y Hip Hop en el Estado
patriarcal, capaz de mercantilizar sin español”. Madrid: Asociación Garaje de Magni.
escrúpulos el rap protesta y la poesía Castro, Ernesto. 2019. El Trap. Filosofía millennial
visceral, a la vez que introduce valores y para la crisis en España. Errata Naturae Ediciones
postulados feministas en la misma lógica Cattana, Gata. 2019. La escala de Mohs. Madrid:
crediticia. Quizás por ello, por salvaguardar Aguilar (Random Penguin House)
su memoria como creadora, puede resultar
Para seguir conociendo la evolución del Ike”1 para la campaña del republicano
lazo entre la música y las elecciones Dwight Eisenhower en 1952. Esta sintonía
presidenciales en Estados Unidos es repetía una y otra vez el mensaje: “Me
indispensable detenerse en la Era gusta Ike, te gusta Ike, a todo el mundo le
Progresista. Este periodo, que abarca gusta Ike para presidente”. La pieza fue
desde el año 1890 hasta 1920, estuvo efectiva y, además de ayudar a llegar a la
marcado por una profunda reforma social y presidencia a Eisenhower, se hizo muy
política a través del gobierno federal, cuyo popular entre los estadounidenses, de tal
objetivo era erradicar la corrupción, las manera que hoy en día permanece en la
malas prácticas comerciales y las injusticias conciencia colectiva del país (Suddath,
sociales procedentes del industrialismo. A 2019).
lo largo de esta etapa, y más que en
A partir de los años cincuenta las alianzas
ninguna otra, se acentuó el foco sobre la
entre músicos y políticos tomaron forma
personalidad de los candidatos debido a su
de manera definitiva, una relación que se
carisma, en lugar del partido al que
ha mantenido hasta la actualidad. Tanto
representaban. Theodore Roosevelt, cuyo
artistas como candidatos han aprovechado
don de gentes provocó una mayor
la popularidad y los valores asociados al
involucración ciudadana en la política
otro para favorecer su imagen pública.
nacional, es un representante de esta fase.
Existen numerosos casos de este tipo de
En consecuencia, las canciones de
uniones, como en 1959 cuando Frank
campaña reflejaron el momento sin aludir a
Sinatra realizó una versión de su tema
los problemas a los que tenía que hacer
“High Hopes” en apoyo al demócrata John
frente el país de manera explícita, sino
F. Kennedy cuya letra proclamaba: “Mil
proyectándolos en las cualidades que
novecientos sesenta es el año para sus
tenían los políticos para resolverlos
grandes esperanzas. Ven y vota por
(Gullickson, 2007). Una muestra de esta
Kennedy”.
estrategia es la pieza “We want Teddy Four
Years More”, una composición de 1904 Sin embargo, la relación entre música y
cuya letra refleja la imagen de héroe bélico política no ha sido siempre amistosa.
que los estadounidenses tenían de También se han dado casos de artistas que
Roosevelt, alguien viril y agresivo que les no han estado de acuerdo con el uso de su
sabría dirigir ante cualquier conflicto. obra por parte de aspirantes a la
presidencia. La primera vez que esto
Los anuncios comerciales cantados, más
sucedió fue en los ochenta, una década
conocidos como jingles, fueron los
dominada por Ronald Reagan, quien ocupó
herederos de las canciones de campaña
el Despacho Oval desde 1981 hasta 1989. El
durante la primera mitad del siglo XX. Estas
actor y político usó para su reelección
cancioncillas se adaptaron al formato de la
como presidente del país la canción de
radio y de la televisión, condensando en
Bruce Springsteen “Born in the USA”.
pocos segundos letras sencillas y melodías
pegadizas. El máximo exponente de la
efectividad del jingle político fue “I Like 1
Ike es el apodo del nombre Dwight.
Muchos de los artistas cuyas obras han reelección de Ronald Reagan. Esta se hizo
puesto ritmo a las apariciones de este muy popular entre el público y se consagró
candidato, incluidos Village People, han como un himno no oficial del país.
pedido que se retire su música por la
La balada es country, un estilo musical
discrepancia política que sienten con el
originado en los estados rurales del sur en
neoyorkino. Sin embargo, su equipo ha
las primeras décadas del siglo XX. El género
hecho oídos sordos a estas peticiones.
suele etiquetarse como “música blanca”
Pero no han sido todo quejas, también se
puesto que prevalece la idea de que la
han dado casos de músicos que le han
mayoría de los intérpretes y oyentes
apoyado como Ted Nugent o Kayne West.
comparten este color de piel, aunque eso
no sea del todo cierto (Himmelman, 2019).
“God Bless the USA” por Lee Greenwood Otros adjetivos asignados comúnmente al
country son “conservador” o “tradicional”.
Esta ha sido la canción de entrada de
Alice Randall, profesora en la Universidad
Donald Trump, una pieza muy recurrente
Vanderbilt, explica los motivos de esta
en actos del Partido Republicano. Debido al
consideración a través los cuatro dogmas
patriotismo de su letra, es un tema que
en los que se basa la lírica del género: "La
suena a menudo en fechas significativas
vida es dura. Dios es real. La familia, el
para Estados Unidos como el 4 de julio, Día
whisky y la carretera son compensaciones
de la Independencia, o el 11 de septiembre,
importantes, y el pasado es mejor que el
aniversario de los atentados de las Torres
presente".
Gemelas.
La Teoría de los Fundamentos Morales
(Haidt, 2012) del psicólogo Jonathan Haidt
ayuda a comprender el vínculo que se crea
entre géneros musicales y posturas
políticas. Según la hipótesis de Haidt, las
personas fundan sus criterios para juzgar
qué es bueno y qué es malo a través de la
ponderación de ciertos valores. Por una
parte, los progresistas dan más peso a
conceptos como los cuidados y la justicia,
los conservadores, por otra, lo hacen con la
Lee Greenwood, autor e intérprete de
lealtad, el respeto a la autoridad y la
“God Bless the USA”, escribió esta
pureza. El country abraza con sus
composición a causa del derribo del avión
canciones los mismos preceptos morales
de pasajeros de Korean Air por parte de la
que este segundo grupo, al igual que el
Unión Soviética en 1983. El vuelo 007 salió
Partido Republicano, lo que clarifica esta
de la ruta establecida y entró en espacio
unión.
aéreo prohibido, lo cual propició el ataque
de los soviéticos. Greenwood publicó su
obra un año después, coincidiendo con la
Pese a la relocalización en 2020 de “God invitados por el grupo, como John Lennon,
Bless the USA” el mensaje original se Yoko Ono o Eric Clapton, para tocar
mantiene intacto: habla sobre la libertad, la algunas piezas. Durante la actuación de la
familia, la defensa de la nación y la honra a banda anfitriona, Jagger cantó esta
los caídos en la guerra. Estos temas son canción, cuya letra habla de la resignación
clave para configurar la identidad de los con la que hay que afrontar las derrotas.
republicanos, por ello resulta tan eficaz en También se ha visto la composición como
sus eventos. Apela a personas con un un canto de despedida a la insurrecta
fuerte espíritu patriótico que abrazan lo década de los sesenta. En el contexto
tradicional, un perfil que encaja con los angloparlante, ese decenio estuvo
asistentes a los mítines de Donald Trump. marcado por el inconformismo de la
juventud en ámbitos como el político, el
social o el cultural. Toda esta sublevación
“You Can’t Always Get What You Want”
contra el orden establecido tuvo como
por The Rolling Stones
banda sonora la obra de grandes grupos de
Esta canción escrita por Mick Jagger y rock, entre ellos los propios Rolling Stones.
Keith Richards, cantante y guitarrista
El hecho de relocalizar esta pieza tras los
respectivamente de los Rolling Stones, era
discursos de Trump en las elecciones
la que ponía fin a los eventos de Donald
presidenciales de 2020 es algo, cuando
Trump. La oración está formulada en
menos, paradójico. El mensaje que impera
pasado porque “You Can’t Always Get
en esta canción consiste en saber encajar
What You Want” ha sido la sintonía de
con entereza un fracaso, algo que, como se
cierre de los mítines de este candidato
ha podido comprobar por la reacción del
hasta el verano de 2020. A partir del mes
candidato del Partido Republicano al
de agosto aproximadamente la pieza
perder las elecciones, no es su mayor
musical tras los discursos de Trump pasó a
cualidad. Según los gustos musicales que
ser “YMCA” de Village People debido a las
Donald Trump ha dejado ver al público,
represalias legales con las que los Stones
esta composición encaja en su lista por el
amenazaron al todavía presidente si seguía
momento en el que fue publicada y la
usando su obra. Pese a este cambio en los
grandilocuencia que desprende. Sin
últimos meses de campaña, merece la pena
embargo, la letra parece ser desvinculada
poner el foco sobre la canción de la banda
de la melodía por el expresidente, quien
inglesa, ya que ha sido durante mucho
siempre ha hecho gala de ser un gran
tiempo la melodía de salida de Trump.
triunfador, pero no parece aceptar que no
“You Can’t…” se mostró al público por siempre se puede tener lo que se quiere.
primera vez en diciembre de 1968 en un
programa especial de la BBC. Mick Jagger
fue quien presentó esta retransmisión
llamada The Rolling Stones Rock and Roll
Circus, donde aparecían diferentes músicos
presidente afroamericano para ganar más “Learn to Live” por Darius Rucker
simpatizantes.
Este es el tema que cierra los discursos de
Bruce Springsteen, autor e intérprete de campaña de Joe Biden. La pieza forma
esta pieza, es un músico que ha destacado parte del álbum homónimo publicado en
por involucrarse de manera activa en 2008, que llegó a ser disco de platino. El
política. Los candidatos demócratas como autor e intérprete, Darius Rucker, habla en
John Kerry o Barack Obama, siempre han esta composición sobre los consejos que le
sido sus favoritos, mientras que se ha dio un vecino de avanzada edad, al que
mostrado crítico con republicanos como llama abuelo debido al vínculo tan estrecho
Reagan y Bush. Su apoyo a Biden ha sido que generó con él. La lección vital que la
constante a lo largo de las elecciones, ya canción transmite es disfrutar de la vida
que, aparte de poner banda sonora a su con responsabilidad y manteniendo los
entrada, también cedió la canción “The pies en la tierra.
Rising” para publicitar su candidatura.
El hecho de que Rucker sea uno de los
El álbum que alberga “We Take Care Of artistas negros más populares del country
Our Own”, llamado Wrecking Ball, está estadounidense no es casualidad, es una
inspirado en la crisis económica de 2008 y estrategia que busca interpelar a
cómo ésta transformó el país. La letra de la diferentes grupos de votantes. Por un lado,
canción habla sobre tiempos difíciles que debido al estilo musical en el que se
vuelven duro el corazón de las personas; etiqueta “Learn to Live”, apela al
sin embargo, mientras hondee la bandera, patriotismo y a la nostalgia de los perfiles
dice que siempre habrá un esfuerzo por más conservadores. Con ello se ve el
mejorar la situación. Esta información interés en restar votos a Trump, quien goza
ayuda a entender el motivo de la de más popularidad en ese sector. Además,
relocalización de la pieza en 2020, puesto la figura de una persona mayor que
que los cuatro años de Trump en la alecciona a un joven encaja con el dogma
presidencia han estado envueltos en de la importancia de la familia, tan
conflictos que han generado divisiones significativo en el country. Por otra, el color
entre los estadounidenses. La crisis del de la piel del artista llama a los electores
coronavirus o las protestas antirracistas progresistas y ahonda en la idea de la
han sido algunos de los ejemplos más inclusividad, tan reivindicada por Biden.
usados por el demócrata para insistir en la Además, esta decisión pone en valor la
necesidad de alianzas. A causa de esta obra de un intérprete negro en un género
polarización de la ciudadanía, Biden se ha predominado por músicos blancos.
querido presentar como la esperanza
Darius Rucker, quien no suele pronunciarse
conciliadora que la nación necesita.
en cuestiones sociales o políticas, en una
entrevista concedida en julio de 2020,
mostró su consternación sobre el racismo
en Estados Unidos. El hecho de que el
un candidato, ya sea este un magnate Savage, Mark. 2020. “US election 2020: What we
can learn from Trump and Biden’s musical choices”.
ultraconservador o sea un exsenador BBC News [Consulta: 9 de enero de 2021].
moderado. Desde la despedida de Donald
Smith, Harry. 2020. “Darius Rucker speaks candidly
Trump hasta la investidura de Joe Biden, about racism and country music: ‘It’s not OK’”.
han sonado melodías en todo momento, lo TODAY [Consulta: 15 de enero de 2021].
cual no hace más que evidenciar una vez Stephens-Davidowitz, Seth. 2018. “The Songs That
Bind”. The New York Times [Consulta: 11 de enero de
más el gran poder político que tiene la
2021].
música.
Suddath, Claire. 2019. “A Brief History of Campaign
Songs”. TIME [Consulta: 9 de enero de 2021].
Bibliografía
Concierto de El Meswy por el XX Aniversario de su 1er Álbum en solitario Tesis Doctoral, Alcorcón, 2017
La notoriedad de José Magro en la escena se traslada a EE. UU. Allí tiene fijada su
se debe principalmente a ser uno de los residencia permanente desde hace más de
miembros fundadores del histórico grupo dos décadas y actualmente, tras
El Club de los Poetas Violentos (CPV), creado doctorarse en Lingüística Hispánica, es
en 1993. Esta crew de raperos madrileños profesor en la University of Maryland. Sus
es identificada por la crítica como el primer principales áreas de investigación son las
grupo de rap en España que abrió la senda relaciones de poder que se establecen
de la profesionalización del género e entre lengua, identidad y sociedad, el
influyó enormemente en el estilo y español como “lengua de herencia” en los
evolución de toda la plana mayor del rap en Estados Unidos, y la implementación de
castellano posterior. Entendiendo el Hip- pedagogías antirracistas a través del Hip-
Hop y la cultura urbana como unas de las Hop en el aula. Además de publicar
corrientes artísticas y sociales más recientemente el Vol. 2 de su último disco,
identificables internacionalmente en la el explícito Partituras pa’ partir fascistas,
actualidad (ciudadanos de pleno derecho nos cuenta que su próximo libro Lengua y
en las listas de ventas, en los carteles de los Antirracismo, se encuentra ya en proceso
festivales internacionales más notables e de revisión.
incluso en los circuitos de radiotelevisión)
Esta conversación telemática se presenta
es requisito sine qua non dar voz y
como un recorrido por los pilares que
reconocer a los precursores nacionales que
definen su trayectoria: su faceta artística y
asentaron las bases hace casi tres décadas
su particular visión tanto del rap como de
para que todo lo que vino después pudiera
la industria musical actual, los retos a los
existir. Con una industria prácticamente
que se enfrenta la comunidad docente, así
inexistente y un desconocimiento general
como la necesidad de empoderar las
absoluto de lo que provenía del otro lado
variedades lingüísticas empleadas por sus
del charco, ellos fueron los primeros en
estudiantes, a menudo desacreditadas en
adaptar con éxito al lenguaje y cultura
el continente vecino, a través del Hip-Hop.
castellana las dinámicas rítmicas, léxicas y
estilísticas del Hip-Hop neoyorquino.
La primera pregunta, en clave biográfica,
Además de su faceta como artista (con más es obligada. ¿Qué lleva a un rapero de
de 10 discos en solitario e infinidad de Alcorcón a terminar dando clase en una
colaboraciones y conciertos) Magro nunca prestigiosa universidad estadounidense
descuidó su faceta formativa ni su vocación como la de Maryland?
docente e investigadora. Proviene de una
En 1999 me mudé a Brooklyn, Nueva York.
familia humilde y reconoce con orgullo ser
Desde allí, estuve trabajando en mi música
el primer graduado universitario de su
y en Broncoestilo, mi marca de ropa y sus
familia. Fue con la separación del grupo en
tiendas. El negocio iba bastante bien hasta
1999 (nunca llegaron a disolverse
que la recesión económica impactó en la
manifiestamente, ya que, de hecho, se
industria textil y, sobre todo, en los
volvieron a juntar 10 años después) y tras
pequeños negocios. Con una bebé recién
varios años de visitas constantes, cuando
nacida y otro en camino, me planteé qué maestría, que solicitara para un doctorado,
hacer. Ya desde que terminé mi licenciatura que me ayudaría con las recomendaciones
en psicología social en 1995, quería trabajar y demás. Yo no acababa de creérmelo,
con clases que se valieran del Hip-Hop pues para mí, lograr un doctorado, como
como herramienta para desarrollar el luego pude comprobar, es una misión que
pensamiento crítico en los jóvenes. Incluso necesita una motivación y una entrega
llegué a proponer una serie de talleres al absoluta.
Ayuntamiento de Alcorcón, pero ignoraron
Otros dos profesores que son
mi propuesta por completo a pesar de
prácticamente familia como la Dra. Dinzey-
que tenían todos los recursos necesarios
Flores y el Dr. Edward Paulino me animaron
para poder llevarlos a cabo. Era un
y motivaron a aplicar a diferentes
ayuntamiento (pseudo) socialista por
programas. Como resultado, me ofrecieron
aquella época.
becas en dos universidades. Yo no me
En el 2009, me surgió la oportunidad de podía creer que me fueran a pagar por
trabajar con el Kips Bay Boys & Girls Club del estudiar. Tras conocer al Dr. José del Valle
Bronx para desarrollar un programa del Graduate Center (City University of
extraescolar de Hip-Hop. Al trabajar con la New York), quien me presentó el programa
juventud del Bronx y ver la gran necesidad de sociolingüística que por aquel entonces
de maestros con voluntad real por hacer él dirigía, no lo dudé ni un momento. Así,
algo con sus estudiantes, me presenté para empecé a cursar mi doctorado en uno de
maestro. Reunía todos los requisitos los mejores programas de sociolingüística
lingüísticos y académicos, incluso pasé los de los EE.UU. teniendo el privilegio de
exámenes de oposición con excelente recibir clases de verdaderas bestias de la
nota, excepto el de la maestría en sociolingüística (p.ej., Ricardo Otheguy o
educación, que es necesaria para enseñar Cece Cutler), la lingüística aplicada crítica y
en las escuelas neoyorquinas. Así que adquisición de segundas lenguas (como mi
solicité entrar al programa de maestría en directora de tesis, Beatriz Lado), del campo
educación en Queens College y me de las ideologías lingüísticas (como José
aceptaron. Durante los dos años que del Valle o Niki Makihara) e incluso de la
estuve cursando la maestría, trabajé sociología, como David Brotherton, quien
simultáneamente con mis muchachxs del realizó un impresionante trabajo
Bronx, de quienes tengo muy gratas etnográfico sobre los Latin Kings. Durante
memorias y aprendí enormemente; y con el doctorado, por razones familiares, nos
CPV, pues todo esto coincidió con el mudamos de Brooklyn a Washington DC.
rejunte, los conciertos y la salida de Así es que hice el doctorado yendo y
nuestro último álbum juntos. Durante mi viniendo a Nueva York y enseñando en
maestría, el Dr. Álvaro Fernández, quien Hunter College y George Washington
impartía el curso de Literatura durante la University (GWU), todo esto compaginado
dictadura franquista, uno de mis profesores con la producción de música (durante ese
favoritos de toda mi carrera, me dijo que tiempo saqué Siempre, con CPV, y
yo estaba perdiendo el tiempo con una A.S.E.S. en solitario). En esta última
En Hip-Hop nunca fue así. El respeto se a la cabeza y jurado que la máquina nos
traducía en ventas y este se ganaba estaba vacilando. Hoy, muchos nos
pillando el micro en tugurios de barrio y echamos las manos a la cabeza. Pero si se
siempre basándose en los dogmas puede convencer a la gente de que Trump
intrínsecos del Hip-Hop: credibilidad, o Abascal son opciones políticas legítimas,
originalidad y autenticidad: estilo. Hoy no es para nada de extrañar que se haya
cualquier mocoso te hace un vídeo con dos convencido al público de que estos
pistolas y el coche de su padre y los niños raperos sean los máximos exponentes del
se lo creen, lo cual es otro problema que se género (y no lo digo por Kase O, que
sale del foco de esta pregunta. Los que probablemente sea el que más habilidades
seguimos trabajando bajo estos dogmas tiene de todos ellos).
seguimos pensando (de manera consciente
o inconsciente) que un álbum tiene un hilo De tus palabras se puede deducir que gran
argumentativo que responde a un marco parte de la música de corte “urbano” o
histórico y sociopolítico concreto, de lo popular que se produce hoy en España
contrario sería un mixtape. vive una crisis de contenido donde ese
mensaje social o político que aspira a
Por otro lado, creo que el de Kase O no es
definir y transformar la realidad desde una
un buen ejemplo, pues, aunque su
perspectiva comprometida ya no se
proyecto está enmarcado en este
posiciona en el centro de la narración.
paradigma, sus lanzamientos individuales
¿Se han impuesto para siempre (al menos
están todos enmarcados dentro de una
a ojos de una sociedad de consumo)
línea argumentativa concreta, hacer rap
estas retóricas puramente banales e
para pasar el rato. Eso me parece una
individualistas cada vez más próximas al
buena idea para seguir funcionando dentro
neoliberalismo?
de unos valores más o menos alineados
con la forma tradicional de entender el Hip- Absolutamente, pero no creo que se haya
Hop y adaptarse a la nueva realidad de la dejado de producir, al contrario, yo creo
industria. Otra cuestión es si el Hip-Hop que aún se produce mucho con mensaje
debería intentar adaptarse a estas social o político, pero la hegemonía es muy
imposiciones hegemónicas o resistirlas, perra, es capaz de diluir propuestas
pero claro, también estamos hablando de excelentes en este océano sobresaturado
alguien a quien se ha legitimado y se ha de propuestas que no atentan contra el
aceptado como el mejor rapero de habla orden vigente. Y esto no es una imposición,
hispana cuando ni por asomo lo es, esto es hegemónico, es decir, ocurre
independientemente del aprecio que le mediante el consentimiento de la gente.
tengo. Y yo de esto entiendo un poco Es algo que se asume, se internaliza y se
(risas). Si una máquina del tiempo nos reproduce. Sin embargo, también hay
hubiera teletransportado desde el año gente que tiene el poder de resistir
1994 hasta hoy y hubiésemos escuchado y, gracias a estos pequeños actos de
a los que se les ha naturalizado como los resistencia por parte tanto del artista como
top Mcs, nos habríamos echado las manos
del público, algunas cosas acaban saliendo. prometida consejería de cultura en algún
Piensa que el plan estaba claro. La idea era ayuntamiento que se las quiera dar de
llenar festivales con “chavales de buen progresista cuando realmente no lo es.
rollo” (según me dijo textualmente un
ejecutivo encargado del festival Cultura Adentrémonos ahora en tu faceta como
Urbana, muy popular en su momento). docente e investigador. Por supuesto
Esto era normalizar el Hip-Hop, hacerlo dependerá enormemente del centro
mainstream, pero no como en otros educativo en cuestión y sobre todo de la
contextos como el de las urbes perspectiva y conocimiento de los
estadounidenses o francesas en los que el profesores que lo llevan a cabo, pero, en
locus de producción sigue siendo el barrio. términos generales, ¿qué diferencias
En España hubo un proceso de apropiación percibes del sistema de enseñanza
en el que jóvenes de clase media a lo Nach universitario lingüístico en Estados Unidos
(el arquetipo de este tipo de rapero) en comparación con España?
promovieron un Hip-Hop apático, aséptico,
en el que hasta sus mensajes más Aquí no tengo datos para hacer una
reivindicativos jamás articulaban cualquier valoración pues no conozco la situación
ideología que atentara contra el española. Conozco personalmente a
sistema demócrata-capitalista-neoliberal, algunos profesores muy potentes en el
la dictadura del mercado de la cual se área de la sociolingüística crítica como Ígor
benefician. No quieren poner en riesgo ese Rodríguez-Iglesias, de la educación como
beneficio. Esto es evidente en la Cristina Aliagas, o de las ciencias de la
reproducción del discurso neoliberal del información, como mi combarriota Daniel
tipo Grupo Prisa en cuanto a la cuestión de Martínez-Ávila. Di una ponencia en una
la independencia de Cataluña, la lucha clase de Ígor y el nivel crítico de sus
armada en Euskadi, la lucha antirracista y estudiantes me pareció muy alto, pero
antifascista (posiciones necesariamente claro, eso depende en gran medida del
radicales) o, más recientemente, la profesor/ programa y, en ese sentido, en
encarcelación de Pablo Hasél por ejercer su EE. UU. es una situación similar. Yo me
libertad de expresión. No se mojan, no doctoré en uno de los programas más
vaya a ser que pierdan un festival o una potentes de sociolingüística del mundo y
una de las universidades más críticas de los
EE. UU. (City University of New York), pero
he enseñado en otras universidades
cuyos departamentos, o más bien algunos,
muchos o casi todos los miembros de
estos reproducen en su microcosmos
departamental las mismas ideologías
hegemónicas que se pueden encontrar en
muchas universidades españolas, por lo
Concierto de El Meswy por el XX Aniversario de su 1er que me cuentan profesores de allí.
Álbum en solitario Tesis Doctoral, Alcorcón, 2017
También en las zonas bilingües de España lenguas cooficiales del estado español), es
parece ser bastante diferente y hay mucha un hecho que el Hip-Hop sigue siendo
más sensibilidad crítica en cuanto a objeto de estigmatización en contextos
ideologías lingüísticas, métodos, etc. La académicos. ¿Qué aporta el estudio del
universidad, al fin y al cabo, no es más que rap y el Hip-Hop como sujeto teórico con
una representación en miniatura de la relación a otros pensamientos críticos, así
sociedad en la que está enmarcada, con como dentro del aula que lo conviertan en
sus imposiciones y resistencias a estas. una herramienta cultural y pedagógica
eficaz? ¿Cómo interpretas el futuro a
En el departamento en el que trabajo, por
medio o largo plazo de los estudios
ejemplo, hay de todo, pero la gran mayoría
académicos sobre rap?
del profesorado tiene como objetivo luchar
hacia la justicia social. La actual directora, El estudio del Hip-Hop o Hip-Hop studies es
junto al director de estudios graduados y un campo interdisciplinar muy diverso y
del área de lingüística, me encargaron ya plenamente legitimado en el entorno
desarrollar unos talleres de pedagogía académico, independientemente de que
antirracista que han resultado en otro aún haya instituciones/ profesorado
encargo más innovador y que puede tener reaccionario que aún tenga reparos en
un verdadero impacto, unos módulos aceptarlo. Mis aproximaciones a este
pedagógicos antirracistas para todas las campo son principalmente desde la
clases de lengua. Creo que en algunas sociolingüística aplicada crítica. En este
instituciones siempre hubo predisposición, sentido, sus contribuciones críticas más
pero se evitaba la conversación en cuanto notables, y que a mí me interesan y con
al antirracismo militante, las posiciones las que yo trabajo, son en el área de la
eran más moderadas. Lo acontecido tras la lengua-poder-identidad, la multiliteracidad
ejecución pública de George Floyd por (o mutialfabetización) y la conciencia
agentes de policía en mayo del 2020 ha lingüística crítica. En este sentido el
bajado el umbral de indecisión en cuanto a aparato teórico es de gran ayuda para
abordar el racismo de frente, algo que implementarlo en la práctica cotidiana en
multitud de académicos llevábamos el aprendizaje de lenguas y literacidad (o
investigando y practicando por mucho alfabetización) en general. Sin embargo,
tiempo y que por fin está siendo hay que tener bastante cuidado. Estoy de
reconocido. Un abordaje moderado ante el acuerdo con Travis Gosa (2012) en que la
racismo ha resultado inefectivo y, por fin, Educación Hip-Hop se ha convertido en un
esto se empieza a entender. nuevo ‘hustle’. Se piensa que es algo ‘cool’
y otorga un grado de modernidad a
Aunque su utilidad y posibilidades quienes la practican y provee
educativas han sido ampliamente oportunidades remuneradas. Yo considero
demostradas en el plano científico que, aunque no es imprescindible ser parte
(véase el proyecto Versembrant, que del movimiento, sí es necesario tenerle
además da voz al rap realizado en otras respeto y conocerlo en profundidad antes
de utilizar el Hip-Hop como herramienta
medios y sus discursos diseñados desde la equidistancia, los que fueron catapultados
ingeniería social. Así, los bulos y la por sellos discográficos que, como estos
reproducción en bucle de mantras (p. ej., mismos artistas, se beneficiaron de la lucha
“tan malos son unos como los otros”, “no de los grupos hardcore de los 90. Así, bajo
hay que ser ni de izquierda ni de derecha”, el “bienquedismo” y “buenchavalismo”
“la política solo separa a las personas”, y sin causar agravios ni problemas,
“no soy racista, pero…”, “libertad o dócilmente, estos artistas (con
comunismo”, “todas las opiniones se excepciones, por supuesto) son los que
respetan”, “los nazis eran socialistas, los lograron llegar a un público más
fascistas sois ‘vosotros’”, y un sinfín de mainstream que no estaba vinculado a
sandeces que la gente internaliza y nuestras vivencias, experiencias o
reproduce) consiguen penetrar en los exigencias vinculadas a la lucha social y
sectores más desfavorecidos económica que, utilizando un mensaje tanto en
y, sobre todo, culturalmente. Debido a contenido como en forma que no se saliera
este aparato de blanqueamiento y de tono, lograron un cierto capital
normalización de la derecha, se ha económico y social (nunca cultural).
conseguido, por ejemplo, que opere
Este fenómeno de cómo el Hip-Hop perdió
legalmente y a sus anchas un partido
su esencia de resistencia en España puede
político cuyos dirigentes estarían presos en
deberse a cuestiones demográficas y
muchos otros países con democracias más
sociohistóricas. Un estudio comparativo
desarrolladas, que haya un surgimiento de
con otras escenas cercanas como la
la derecha en barrios obreros y que haya
francesa, por ejemplo, podría iluminar
raperillos de tres al cuarto usando el rap
sobre las razones de por qué en Francia la
como vehículo para difundir todo lo
gran mayoría de sus artistas proceden de
anterior. Esto último, la existencia de lo
los barrios, son personas racializadas y por
que ya se conoce como facheros (raperos
qué la identidad de clase y antirracista es
de derecha), es muy útil para el
un patrón inquebrantable, mientras que en
blanqueamiento de la derecha más
España los artistas más mediáticos son
explícita porque le otorga modernidad e
unos chavales que generalmente carecen
incluso poder de usarlo para defenderse
de credibilidad, autenticidad y, en algunos
contra las acusaciones de racismo de forma
casos, incluso de originalidad, elementos
similar al uso del par de tíos Tom que
imprescindibles para que algo sea
tienen en sus partidos.
respetable dentro del movimiento (véase,
Todo esto podría haberse evitado si en la por ejemplo, Androutsopoulos, 2010). Todo
transición del Hip-Hop de los 90 a su mayor esto ha llevado a una situación en la que
alcance mediático a partir del 2000, se todo y cualquiera vale. Como resultado,
hubiese mantenido el locus de producción cada vez es más frecuente ver el oxímoron
en los barrios. Sin embargo, fueron raperos del fachero.
de clase media y/o ajenos a la experiencia
de lucha obrera y antirracista, con
mensajes insípidos y amparados en la
ideologías, cuando dejemos de inferiorizar la clase de español como segunda lengua: Integración
de contenidos relacionados con la dimensión
a otras variedades según lo interiorizado sociopolítica del lenguaje en un acercamiento
como válido/normal/prestigioso/ilegítimo content-based. Tesis doctoral. The Graduate Center.
desde niñxs en nuestras primeras fases en City University of New York.
el proceso de socialización, cuando Magro, José Luis. 2016. “Talking Hip-Hop: When
stigmatized language varieties become prestige
escapemos de la idea de sustituir un grupo varieties”. Linguistics & Education, 36(2): 16-26.
de poder por otro, ahí es cuando seremos
Pennycook, A. 2008. Global Englishes and
libres para darnos cuenta de que es injusto transcultural flows. London: Routledge.
perjudicar/beneficiar por ser lo que Tusón, A. 1995. Anàlisi de la conversa. Barcelona:
hablamos y hablar lo que somos. Entonces, Ariel.
actuaremos contra ello.
Bibliografía
ISSN: 2014-4660
Cita recomendada:
Juan de Dios, Marco A. y Roquer, Jordi. 2020. “La producción musical: un reto
para la musicología del siglo XXI”. Cuadernos de Etnomusicología. Nº15(2).
<URL> (Fecha de consulta dd/mm/aa)
LA PRODUCCIÓN MUSICAL:
UN RETO PARA LA MUSICOLOGÍA DEL SIGLO XXI
Para finalizar, es preciso mirar hacia el futuro, un futuro para el cual parece
más que razonable pensar que el interés hacia este campo no puede más que
crecer. La omnipresencia de la tecnología en los procesos de creación y
recepción musical nos invita, cada vez más, a tener en cuenta la producción
musical como objeto de estudio para la musicología. Sin embargo, no
deberíamos obviar que la creación artística y la tecnología siempre han ido de
la mano y que tal binomio no es, para nada, exclusivo de ninguna música o
época en particular. Son quizás las distintas aproximaciones a la actividad
musical que han venido dándose en las musicologías del siglo XX lo que nos
puede sugerir que el artefacto tecnológico se aleja del interés del musicólogo.
Nada más lejos de la realidad. Si la necesaria atención al proceso técnico que
nos advierte la musicología de la producción musical contribuye a recordarnos
que tal binomio es y ha sido una constante en la historia de la creación
artística, bienvenido sea ese recordatorio. Como bienvenida será también la
perspectiva –tan propia del paradigma de la etnomusicología– que nos
recuerda la necesidad de atender al contexto y a los procesos. ¿Cómo
pretender explicar las músicas del último siglo sin atender a los espacios y a los
procesos de producción que los determinan? Si la musicología de la producción
musical ha venido para quedarse, que sea este trabajo un buen punto de
partida. ¡Esperamos que lo disfrutéis!
Referencias bibliográficas
Askerøi, Eirik. 2013. Reading Pop Production. Sonic Markers and Musical Identity
(Tesis doctoral). Universidad de Adger, Kristiansand.
Bates, Eliot. 2016. Digital Tradition: Arrangement and Labor in Istanbul's Recording
Studio Culture. New York: Oxford University Press.
Frith, Simon; Zagorski-Thomas, Simon (eds.). 2012. The Art of Record Production: An
Introductory Reader for a New Academic Field. Farnham: Ashgate.
Goodwin, Andrew. 1988. “Sample and hold: pop music in the digital age of
reproduction”. En: Critical Quarterly, vol. 30, nº 3; pp. 34-49.
Katz, Mark. 2010. Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. Berkeley:
University of California Press.
Kvifte, Tellef. 2010. “Composing a performance: The analogue experience in the age of
digital (re) production”. En Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction, pp. 213–
230. Londres: Routledge.
Meintjes, Louise. 2009. “The politics of the recording studio: A case study from South
Africa,” en Cook, N., Clarke, E., Leech-Wilkinson, D., and Rink, J. (eds) The
Cambridge Companion to Recorded Music, pp. 84–97. Cambridge: Cambridge
University Press (Cambridge Companions to Music).
Pinch, Trevor; Reinecke, David. 2009. “Technostalgia: How old gear lives on in new
music”. Sound souvenirs: Audio technologies, memory and cultural practices 2: p. 152.
Tagg, Philip. 1982. “Analysing Popular Music”. En Popular Music, 2, pp. 37–67.
Cambridge University Press.
Thebérge, Paul. 1997. Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming
Technology. Middletown: Wesleyan University Press.
Van der Heijden, Tim. 2015. “Technostalgia of the present: From technologies of
memory to a memory of technologies”. NECSUS. European Journal of Media Studies
4, n.o 2: pp. 103–121.
ISSN: 2014-4660
HÉCTOR CAVALLARO
Cita recomendada:
Cavallaro, Héctor. 2020. “De la escritura musical a la grabación: ontologías y
material”. Cuadernos de Etnomusicología. Nº15(2). <URL> (Fecha de consulta
dd/mm/aa)
Resumen
Abstract
Introducción
He aquí un nuevo arte […] no sólo una nueva técnica, sino un nuevo modo poético 1.
Susanne Langer (1895-1985)
1 Todas las traducciones de los textos citados son del autor. Palabras de la filósofa
estadounidense Susanne Langer (1895-1985), citada en The Poetics of Rock: Cutting Tracks,
Making Records (Albin J. Zak 2001: 1).
2 Aunque existan antecedentes claros de ello en los escritos de filósofos habiendo tratado la
música desde una óptica filosófica, como es el caso de Hegel, Schopenhauer y Nietzsche (por
sólo citar algunos del siglo XIX) y más claramente en la primera mitad del siglo XX, como
Theodor W. Adorno, ya no sólo abordando la música desde una óptica filosófica sino
desarrollando sin duda una filosofía de la música. Estos autores, si bien escribieron
directamente sobre la música y sus características de existencia, la referencia a la ontología o
a la ontología musical es, en el mejor de los casos, no estructural. Adorno, por ejemplo,
escribió mucho sobre ontología sin necesariamente hablar de una "ontología musical".
Dicho esto, más allá de ahondar en una u otra corriente de la ontología musical
como disciplina en este artículo, proponemos interrogar ciertas particularidades
que tienen lugar en la transición paradigmática de cierta música concebida a
partir del trazo de la escritura hacia una música captada y fijada en el soporte
fonográfico que define la grabación musical. Por decirlo de alguna manera,
nuestro interés al evocar la ontología musical no es otro que el de señalar que
la escritura es un “rasgo ontológico” de la música escrita de la misma forma en
que la grabación es un “rasgo ontológico” de la música grabada. En ese
sentido, esta diferencia ontológica condiciona la relación que cada una de estas
músicas, escritas y grabadas, establece con el “material” musical. He aquí el
horizonte que guía la argumentación de este artículo.
3 “Las obras musicales [musical works], según ellos [Kania se refiere a los primeros teóricos de
la ontología del arte, nombrando principalmente a Nelson Goodman, Richard Wollheim y
Nicholas Wolterstorff], aparecen como entidades ‘genéricas’ – entidades que admiten
instancias múltiples. ¿Entonces, qué tipo de cosas podrían ser? Las respuestas familiares se
reflejan claramente en la lista que he evocado: las obras musicales podrían consistir en
colecciones de objetos concretos (nominalismo), abstracciones que existen de forma más o
menos independiente (Platonismo o creacionismo), o quizás no existen de verdad
(eliminacionismo) [eliminativism], o únicamente en nuestras cabezas (idealismo).”
Pues en el arte no tenemos que ver con ningún juego meramente agradable o útil,
sino con un despliegue de la verdad.
Hegel, Estética, III (1989: 889)
4 “[…] para Hegel la escritura alfabética es en sí y de por sí la más inteligente, pues en ello, la
palabra como el modo de exteriorización de sus representaciones más propio y digno de la
inteligencia se ha llevado a la conciencia y se ha hecho objeto de la reflexión. Si bien es cierto,
no se olvida aquí la imperfección del lenguaje, puesto que de la misma se encargará de señalar
Al igual que Hegel, Adorno reconoce que para que haya objeto debe haber
sujeto, y que estos mantienen una relación dialéctica: “Si el arte es en su
interior un comportamiento, no se puede separar de la expresión, que no es
posible sin sujeto” (2004 [1970]: 84). La diferencia reposa en el hecho de que,
para Hegel, el objeto se encuentra contenido de cierta forma en el “pensar”, es
decir, en el sujeto5. En cambio, para Adorno, es el sujeto (y con él, la sociedad)
Hegel; es de los humanos donde la semántica está referida a hechos concretos y situaciones
determinadas del contexto situacional” (Corrales Vásquez 2008: 130).
5 Adorno desarrolla este argumento a lo largo de su obra de manera fragmentada, sin embargo,
la oposición entre su “primacía del objeto” frente a la “primacía del sujeto” hegeliana aparece
quizás de forma más explícita en los textos Sur la Dialectique sujet-objet, Primat de l’objet y
L’objet n’est pas un donné, en Dialectique Négative (2016 [1966]). Del primero de estos textos,
podemos citar: “Según él [Hegel], la dialéctica del sujeto y del objeto aparece, en tanto que
estructura del ser, como sujeto. Ambos son, en tanto que abstracción, productos del pensar; la
presuposición de su oposición declara necesariamente que el pensar ocurre primero [para
Hegel]” (2016 [1966]: 214).
A pesar de la conocida reticencia del filósofo alemán hacia las músicas jazz y
populares6, el legado de su pensamiento ha permeado, desde finales del siglo
XX, la teoría de los Popular Music Studies. Es en este contexto en el que
La hipótesis que aquí se postula es que, dentro del arte musical, generalmente
concebido como ‘arte de los sonidos’, el pop [música grabada] puede ser entendido
como una forma particular, una manera distinta de producir formas –artefactos
musicales– a partir de los sonidos (Gayraud 2018: 43).
Sobre este punto pudiéramos contrariar a Benjamin diciendo que, más que una
ausencia de un “aquí y ahora”, las obras de arte “reproductibles” exponen
quizás una multiplicidad de “ahoras” simultáneos. Digamos que, siendo capaz
de manifestarse ontológicamente en diversos lugares al mismo tiempo, la
música grabada introduce una especie de presencia múltiple, o, si nos
permitimos la alegoría, una “presencia cuántica”; un poco como una partícula
existiendo en múltiples lugares al mismo tiempo.
7De hecho, la tesis central de R. Pouivet sobre el rock cabe dentro de lo que A. Gayraud
nombra, a mayor escala, como un "arte musical pop": “El rock consiste en la creación de obras
musicales bajo la forma de grabaciones en el marco de las artes de masas” (Pouivet 2015).
mezcla es, bajo este punto de vista, tan indispensable para la concretización
del objeto sonoro como lo es la extensa gramática que recorre la partitura sin
ser notas musicales (y su evolución se encargaría de expandir las posibilidades
de articulación sonora hacia terrenos inimaginables hasta entonces por la
partitura). Sintomático de esto es, por ejemplo, lo expresado por Jerry Leiber y
Mike Stoller, productores-compositores de Elvis Presley, quienes alegarían que
su trabajo consistía más en concebir grabaciones –entiéndase: álbumes,
discos, records– que canciones fijadas sobre un pedazo de papel (Tobler &
Grundy 1982: 11).
[…] que se trate de Wish You Where Here o de Let It Be, la obra musical no se reduce
únicamente a una serie de acordes y a una melodía […], incluso cuando estos elementos
la determinen como composición. Es decir, que la obra no es sólo composición. Lo que
constituye la obra pop Let It Be es igualmente la mezcla de pistas grabadas por Paul
McCartney el 31 de enero de 1969 en el estudio Apple y completadas por las pistas
agregadas por George Harrison en abril del mismo año y en enero de 1970, en los
estudios de Abbey Road (Gayraud 2018: 46).
Así, pues, cada una de las versiones grabadas de “Let It Be” en reediciones
posteriores, por más variaciones cualitativas (arreglos, nuevas indicaciones
8 Leiber y Stoller dan a entender que la figura del productor surge en este sentido en “defensa
propia”, para poder controlar la profunda transformación que sufrían sus composiciones (sobre
el papel-notación) después de ser grabadas en el estudio (Tobler & Grundy 1982: 11).
Esto nos conduce a otro elemento crucial (el último de esta breve exposición)
dentro de los cambios paradigmáticos que se producen en el paso ontológico
de la escritura a la grabación musical. Se trata del recorrido que transita la
fuente sonora o el “material” desde su captación en un instante preciso y hasta
su reproducción o “proyección”, alejada de su origen, cristalizando una suerte
de “presencia hologramática”. Como lo propone Gayraud, en la obra-grabación,
la fuente sonora que fue en algún momento captada se encuentra factualmente
ausente y, aun así, su presencia virtual es evocada en su ausencia física:
En una vieja grabación de blues, el oyente crea una proyección subjetiva del cuerpo
ausente de la voz cantante […] El sonido evoca su fuente, cuya presencia es sugerida
en la ausencia. Una encarnación humana parece entregarse, y, simultáneamente, es
retirada como una cosa sagrada […] (2018: 55).
Esto sucede porque, como hemos dicho, la música grabada tiene lugar entre
dos dimensiones del sonido. Una de estas dimensiones es la dimensión del
sonido “restituido” de la grabación que proyecta su fuente (su origen sonoro
captado). La segunda corresponde a la dimensión del sonido reproducido a
posteriori por la grabación, a través de los altavoces y hacia el receptor. Es
decir, que la música grabada existe:
[…] entre la ‘calidad aurática del sonido’ que la devuelve a la profundidad de su fuente
ausente y la ‘calidad concreta del sonido’ que la hace surgir hacia la superficie de su
destino, en dirección del receptor. Una, reenviando a una fuente alejada, produce un
‘efecto de presencia’; la otra, acercando el sonido localizado en la grabación de una
sonoridad concreta, produce un ‘efecto de materia sonora’ (Gayraud 2018).
9 Gayraud remarca que en la primera versión de “Let It Be”, impresa en 33 RPM, el solo de
guitarra de Harrison difiere del solo (menos rock) que quedaría fijado en la versión de 45 RPM,
finalmente la versión más conocida (2018: 46).
Cada auditor puede remitirse a su propia biblioteca musical para corroborar que
la música grabada está llena de estos gestos – “estallidos de realidad” que
irrumpen por un instante y dan testimonio del momento in situ de la captación
sonora. Basta con escuchar el chirrido de lo que parece ser la silla en la cual
estaba sentado Miles Davis, en el minuto 1’15’’ de “Old Folks” (1961) o los
gritos de Mick Jones y Joe Strummer de The Clash da capo al fine en “Should I
Stay or Should I Go” (1982). Incluso, más recientemente, lo que en algún
momento habrían sido considerado “errores” o “impurezas” de la producción
musical, hoy en día aparecen en la captación como un gesto estilizado: el ruido
que produce el conector jack de la guitarra eléctrica al ser conectado mientras
ésta se encuentra encendida al inicio de canciones como “Basket Case” (1994)
de Green Day o en “Talk Shows On Mute” (2004) de Incubus, por sólo nombrar
algunos ejemplos. Podemos pensar que esta impresión de una “irrupción de lo
real” ocurre porque la realidad sonora se comporta diferente una vez
escuchada a través del soporte fonográfico, como dice Benjamin con respecto
a la fotografía:
De tal manera que, así como la fotografía devela un “inconsciente visual” sólo
apreciable gracias al soporte fotográfico que fija y congela la realidad, la
grabación desvelaría un “inconsciente sonoro” cuyas particularidades se hacen
inteligibles gracias a su fijación en el soporte fonográfico.
histórica, como lo define Theodor W. Adorno. Ahora, una de las hipótesis que
nos parece más importante defender es que, tanto la fotografía como la
fonografía, más que participar en la sedimentación de las capas de la historia
del material, “acceden” a él a través de la captación. Es decir que, mientras la
pintura participa directamente en la superposición de capas de un material
histórico (“cada pintor resume a su manera la historia de la pintura”, según
Deleuze), la fotografía extenderá el terreno del material captando no sólo los
elementos del mundo a los cuales se confronta tradicionalmente la pintura (“la
fotografía permitirá cartografiar el mapa de los cielos”, dijo Benjamin); sino que
también captará “la pintura en sí” y los monumentos que preceden el arte
fotográfico (la fotografía podrá “establecer un corpus de jeroglíficos egipcios”):
Cada uno podrá observar cuánto más fácil es captar un cuadro, y sobre todo una
escultura, y hasta una obra arquitectónica, en fotografía que en la realidad. […]
aproximadamente al mismo tiempo en el que se constituían las técnicas reproductivas,
una transformación se produjo en la manera de percibir las grandes obras. Ya no
podemos considerarlas como productos individuales; se han convertido en
composiciones colectivas, tan potentes que para asimilarlas debemos reducirlas
(Benjamin 2012: 62).
sonoridad barroca en la música pop, el ejemplo más obvio y conocido es quizás el de los
Beach Boys en álbumes como Pet Sounds (1966). De igual manera, instrumentos como el
clavecín barroco han hecho numerosas apariciones en la música pop, es el caso de "Monday,
Monday" (curiosamente 1966 también) de The Mamas and the Papas, por ejemplo.
11El rock y el punk, al estar fuertemente basados sobre las variaciones de la progresión
armónica I-IV-V, están llenos de cadencias plagales (IV-I).
12“No accedemos a una cosa o a un estado, sino a un devenir. Accedemos a un acceso”
(Nancy 1996: 32).
13“La verdadera imagen del pasado se desliza veloz. Al pasado sólo puede detenérsele como
una imagen que, en el instante en que se da a conocer, lanza una ráfaga de luz que nunca más
se verá” (Tesis V) traducido en español en Reyes MATE (2009).
de Nolan, además, actúa Marion Cotillard, quien pocos años antes interpretaba
a Édith Piaff cantando, entre otras, “Non, je ne regrette rien”, en La Vie en Rose
(2007), dirigida por Olivier Dahan. Ésta es quizás la imagen más adecuada
para evocar la potencia de la música y, en particular, del objeto fonográfico: en
Inception, el personaje interpretado por Marion Cotillard no existe en la
realidad, sólo existe en los sueños del personaje interpretado por DiCaprio.
Christopher Nolan, en un guiño cinematográfico, utiliza la música de Édith Piaff
como objeto fonográfico “evocador” de la realidad – la “hiperrealidad sonora”
como “segunda realidad” –, es decir, como el antídoto que despierta a los
protagonistas de sus dramáticos sueños dentro de otros sueños y los trae de
regreso al mundo. Nolan logra aquí ilustrar la teoría de Marcuse: el arte, la
forma estética, es “más real que la realidad”. Ésta es la potencia particular del
objeto fonográfico: en Inception, la música de Édith Piaff es la realidad y el
personaje de Marion Cotillard es irreal. Eso es finalmente la música grabada,
una virtualidad sonora potencialmente más real que el mundo.
Bibliografía
Kania, Andrew. 2008. “The Methodology of Musical Ontology: Descriptivism and its
Implications”, British Journal of Aesthetics 48: 426-444.
Lapoujade, David. 2007. Les existences moindres. Les Éditions de Minuit.
Levinson, Jerrold. 1980. “What a Musical Work Is”, Journal of Philosophy, 77: 5-28.
Lowenthal, Leo. 1968. Literature and the Image of Man. Boston, Beacon Press.
Marcuse, Herbert. 1979. La dimension esthétique, pour une critique de l’esthétique
marxiste. Éditions Seuil.
Mate, Reyes. 2009. Medianoche en la historia. Comentario a las tesis de Walter
Benjamin "Sobre el concepto de historia". Ediciones Trotta.
Nancy, Jean-Luc. 1996. Être singulier pluriel. Éditions Galilée.
Pouivet, Roger. 2015. Philosophie du rock. Presses Universitaires de France.
Roquer, Jordi. 2018. “Sound Hyperreality in Popular Music: On the Influence of Audio
Production in our Sound Expectations”, Sound In Motion: Cinema, Cideogames,
Technology and Audiences. Editado por Enrique Encabo. Cambridge Scholars
Publishing.
Tobler, John & Grundy, Stuart. 1982. The Record Producers. New York: St. Martin`s
Press.
Zak, Albin. J. 2001. The Poetics of Rock: Cutting Tracks, Making Records. University of
California Press.
ISSN: 2014-4660
IYÁN F. PLOQUIN
Cita recomendada:
Ploquin, Iyán F. 2020. “La evolución tímbrica de Radiohead a través del análisis
cuantitativo y cualitativo de sus primeras producciones discográficas”.
Cuadernos de Etnomusicología. Nº15(2). <URL> (Fecha de consulta
dd/mm/aa)
Iyán F. Ploquin
Resumen
Abstract
This paper studies the transformation of timbre in the first albums of Radiohead,
one of the most important bands in contemporary popular music. In order to do
this, audio tracks are analysed from a musical and sound point of view, using
the Sonic Visualiser software and making different calculations and data
classification through the use of Excel. Due to the fact that the musical corpus
consists mainly of recordings with various instruments, we have worked with
timbral descriptors related to the shape of the sound spectrum such as
inharmonicity and brightness, the latter calculated through spectral centroid 2, as
well as the distribution of the energy in the frequency range by the Bark
coefficients. The results show a clear decrease in the value of inharmonicity and
brightness and a greater variety of sound profiles as the albums follow.
Listening to the tracks, it is concluded that this change responds to the
introduction of new sounds and instruments in their studio albums, as well as to
exploration with the use of electronic filters and other production techniques.
Moreover, this analysis shows how the major tendency, as time goes on, is to
use recording studio techniques to manipulate sound and get the final song.
Introducción
[…] el acto de la escucha […] es donde debe comenzar todo análisis de música grabada.
Sin embargo, es posible utilizar la nueva tecnología para crear un entorno que facilite
una escucha eficaz […]. Demuestro tales posibilidades a través del uso de Sonic
Visualiser, un programa gratuito desarrollado en la Queen University of London […].4
(Cook 2009: 222-223).
sonora en una escala entre 0 y 15. Por último, se ha acudido a los coeficientes
de Bark (Bark Coefficients) que representan la energía existente en el espectro
audible descompuesta en 25 bandas de frecuencia ajustadas para aproximarse
a la forma en que nuestro aparato auditivo descompone los sonidos. Se trata
de una escala propuesta por el científico alemán Eberhard Zwicker a principios
de la década de los sesenta del siglo XX (Zwicker, 1961) cuya representación
visual se asemeja a la del espectrograma, con las frecuencias más bajas en la
zona inferior de la pantalla y las altas en la superior. Las tres primeras bandas
se corresponden a las fundamentales graves y medio-graves (hasta 300 Hz),
las seis siguientes a las fundamentales medias y agudas (hasta 1200 Hz), entre
la décima y la vigésimo segunda se encuentran las frecuencias
correspondientes a las series armónicas (hasta 12 kHz) y en las tres últimas las
frecuencias muy agudas o "superagudas" (más de 12 kHz), correspondientes a
la energía sonora de algunos instrumentos electrónicos o de percusión. Las
bandas del modelo de los coeficientes de Bark se corresponden a las bandas
críticas filtradas por el oído humano, que marcan la mínima diferencia
frecuencial por la que dos sinusoides pueden percibirse de forma separada y
sin enmascaramiento. Al igual que sucede con las bandas críticas, la división
del espectro es desigual y la región de frecuencias fundamentales queda
mucho más destacada que en el espectrograma.
Los vamp plugins realizan un análisis en ventanas temporales que dan lugar a
varias decenas, cientos o miles de valores por pista de audio, número que varía
en función de los parámetros que se les pida calcular. Para este estudio se han
usado ventanas temporales de 16384 muestras, duración con la que se
minimiza el número de puntos de datos por pista sin perder así el detalle
tímbrico. Los datos obtenidos se pueden exportar en formato de texto, lo cual
permite su uso y su cálculo utilizando otras herramientas. En este caso, se ha
usado la hoja de cálculo de Excel, que permite gestionar fácilmente largas
cadenas numéricas como son las obtenidas en este análisis. En el caso de los
plugins Spectral centroic e Inharmonicity solo se obtiene una columna de datos,
que refieren a la relación del correspondiente descriptor con el tiempo, por lo
que su cálculo ha sido más directo. Para hacer posible la comparación entre
5 Para facilitar la lectura de decimales, en este análisis los resultados de la inarmonicidad se
presentan en una escala de 0 a 100.
pistas y posteriormente entre álbumes, se han obtenido los promedios del valor
de los descriptores de cada pista. No obstante, los promedios no contemplan la
variabilidad que presenta una pista de audio a lo largo de su transcurso
temporal, por lo que para completar la información y hacer más detallada la
comparación entre audios se ha calculado también la desviación estándar de
cada uno de los descriptores. La desviación estándar nos da una idea general
de la variación de cada uno de estos factores tímbricos a lo largo de cada
canción, al medir la tendencia de los valores de los datos obtenidos a alejarse
del promedio por arriba o por abajo. Para los coeficientes de Bark, al presentar
25 bandas de valores diferentes, se hace necesaria una simplificación de estos
para facilitar su lectura. Por ello se ha decidido agrupar las bandas en cuatro
valores, siguiendo la lógica de frecuencias expuesta anteriormente: frecuencias
graves, frecuencias medias y agudas, armónicos y frecuencias "superagudas".
Para llevar a cabo esta agrupación se han sumado los resultados de las
bandas de cada uno de estos cuatro rangos de frecuencias. Tras realizar estos
cálculos en cada pista, se han llevado a cabo los promedios y desviación
estándar de cada álbum al completo, de tal forma que no solo se pudieran
comparar las pistas entre sí, sino también los discos.
estándar de los coeficientes de Bark (Fig. 4), que muestran que la distribución
de la energía sonora en la gama de frecuencias cada vez varía más conforme
avanza la discografía, con un pico en Ok Computer. Los resultados del cálculo
de desviación estándar en el "centroide espectral" y la "inarmonicidad" no
muestran cambios significativos.
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Pablo Honey The Bends Ok Computer Kid A (1999) Amnesiac
(1993) (1995) (1997) (2000)
Inarmonicidad
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Pablo Honey The Bends Ok Computer Kid A (1999) Amnesiac
(1993) (1995) (1997) (2000)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Pablo Honey The Bends Ok Computer Kid A (1999) Amnesiac
(1993) (1995) (1997) (2000)
Coeficientes de Bark
(promedio de la desviación estándar)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Pablo Honey The Bends Ok Computer Kid A (1999) Amnesiac
(1993) (1995) (1997) (2000)
Lo mismo se puede aplicar a gran parte de las canciones de The Bends, con un
resultado especialmente elevado en Just (49,4). En Ok Computer comienzan a
aparecer valores de inarmonicidad bajos, como sucede en "No Surprises"
(15,7). En esta canción la voz es acompañada por instrumentos acústicos con
mayor definición de la serie armónica y ausentes de distorsiones, como el
glockenspiel, mientras que la batería aparece de forma moderada y con poca
presencia de platos. La utilización de sonidos de síntesis electrónica también
produce el descenso de la inarmonicidad, lo cual se observa en la canción "Kid
A". En esta pista, con un valor de 14.3, volvemos a encontrar que la mayoría de
los timbres son sintéticos o producidos por instrumentos procesados
electrónicamente que dan lugar a sonidos con una mayor definición de la serie
armónica.
Diversidad tímbrica
6. "Anyone Can Play Guitar" Voz, guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería
Kid A (2000)
1. "Everything in its Right Place" Voz procesada electrónicamente, piano
eléctrico, sintetizador analógico
2. "Kid A" Voz procesada electrónicamente, ondas
Martenot, bajo eléctrico, sintetizador, batería
3. "The National Anthem" Voz procesada electrónicamente, ondas
Martenot, sintetizador analógico, batería,
sección de viento metal
4. "How to Disappear Voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo
Completely" eléctrico, ondas Martenot, batería
5. "Treefingers" Voz y guitarra eléctrica procesadas
electrónicamente
6. "Optimistic" Voz, guitarra eléctrica, piano eléctrico, bajo
eléctrico, batería
7. "In Limbo" Voz, guitarra eléctrica, piano eléctrico, bajo
eléctrico, batería
8. "Idioteque" Voz, sintetizador analógico, guitarra eléctrica
procesada electrónicamente
9. "Morning Bell" Voz, piano eléctrico, guitarras eléctricas, bajo
eléctrico, batería
10. "Motion Picture Soundtrack" Voz, armonio, arpa procesada electrónicamente,
sintetizador
Tabla 2. Relación entre canciones e instrumentación en Kid A.
Por otro lado, se debe tener en cuenta los cambios que se producen en el
hardware utilizado durante el proceso de grabación de estos discos. A
diferencia de lo que sucede en los dos primeros álbumes, Ok Computer, Kid A
y Amnesiac muestran una importante diversidad de herramientas y técnicas de
producción musical, tanto analógicas como digitales, que favorecen la
diversificación tímbrica. En primer lugar, se encuentra el uso de recursos
derivados de software digital que no aparecen en Pablo Honey y The Bends.
Un ejemplo claro se encuentra en la creación de voces "robóticas" a partir de
efectos como el vocoder en "Kid A", el Auto-tune en "Packt Like Sardines in a
Crushd Tin Box" y "Pulk/Pull Revolving Doors" (Reynolds 2001) o la
herramienta de scrubbing de Pro Tools en "Everything in its Right Place"
(Harcourt 2000). Un caso especial lo conforma la pista "Fitter Happier", de Ok
Computer, en la que la voz sintética se crea con la aplicación de texto Simplet
Text presente en los Macintosh LC II (Randall 2000: 158). Estos álbumes
también presentan un uso extensivo del sampling, como se puede escuchar en
el beat de batería del inicio de "Airbag", y de la reversión de los sonidos
grabados, perfectamente apreciable en "Like Spinning Plates" (Reynolds 2001).
Junto a estas, aparecen otras técnicas de producción analógicas y
tradicionales, algunas de ellas con la pretensión de evocar el sonido de
grabaciones antiguas o de otros géneros musicales, que diversifican aún más
los perfiles tímbricos de estos álbumes. En esta línea ya se mencionó la
utilización de hueveras para silenciar los micrófonos y del altavoz de las Ondas
Martenot para obtener un timbre apagado en "You and Whose Army" o del
sintetizador modular en "Idioteque". Otro ejemplo es el uso de reverberación
natural en pistas como "Let Down y Exit Music (For a Film)" (Footman 2007: 35)
o en la sección de cuerda que aparece en varias pistas de Kid A y Amnesiac,
grabadas en la iglesia medieval de Dorchester Abbey. Por otro lado, varias
canciones de estos tres álbumes se graban en directo en lugar de recurrir al
overdubbing que caracteriza los primeros trabajos.
"Paranoid Android"
Conclusiones
Bibliografía
Footman, Tim. 2007. Welcome to the Machine: OK Computer and the Death of the
Classic Album. New Malden: Chrome Dreams.
Hainge, Greg. 2005. “To(rt)uring the Minotaur: Radiohead, Pop, Unnatural Couplings
and Mainstream Subversion”. En Strobe Lights and Blown Speakers: essays on the
music and art of Radiohead, ed. Joseph Tate, 62-84. Aldershot: Ashgate.
Harcourt, Nick. 2000. "An Interview With Jonny And Colin Greenwood". Morning
Becomes Eclectic. http://citizeninsane.eu/media/usa/radio/04/i11a_2000-10-
12_kcrw.htm [Consulta: 28 de diciembre de 2020].
Herrera, Perfecto y Gómez Emilia. 2011. “Tecnologías para el análisis del contenido
musical de archivos sonoros para la generación de nuevos metadatos”. Boletín de la
Asociación Española de Documentación Musical 14: 28-38.
McAdams, Stephen; Depalle, Phillipe y Clarke, Eric. 2004. “Analyzing Musical Sound”.
En Empirical Musicology, ed. Eric Clarke y Nicholas Cook, 157-196. Oxford: Oxford
University Press.
Moore, Allan. 2012. Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song.
Londres: Routledge.
Moore, Allan e Ibrahim, Anwar. 2005. “Sounds like Teen Sipirit: identifying Radiohead’s
idiolect”. En Strobe Lights and Blown Speakers: essays on the music and art of
Radiohead, ed. Joseph Tate, 139-158. Aldershot: Ashgate.
Osborn, Brad. 2010. Beyond Verse and chorus: Experimental Formal Structures in
Post-Millennial Rock Music. University of Washington.
http://hdl.handle.net/1773/15910 [Consulta: 2 de agosto de 2020].
Randall, Mac. 2000. Exit Music: The Radiohead Story. New York: Delta Trade
Paperbacks.
Robert H. Silsbee. 1997. “Timbre”. En Diccionario Harvard de música, ed. Don Randel,
1019-1020. Madrid: Alianza Editorial.
Tsang, Lee. 2002. “Towards a Theory of Timbre for Music Analysis”. Musicae Scientiae
1: 23-52.
Zwicker, Eberhard. 1961. “Subdivision of the audible frequency range into critical
bands”. The Journal of the Acoustical Society of America 33(2): 248.
Referencias discográficas
Anexo
Resultados por álbum
Centroide espectral
Inarmonicidad
ISSN: 2014-4660
SILVIA SEGURA
Cita recomendada:
Segura, Silvia. 2020. “Here I go again. Re-producción musical, mediación
tecnológica y música popular”. Cuadernos de Etnomusicología. Nº15(2).
<URL> (Fecha de consulta dd/mm/aa)
HERE I GO AGAIN
Silvia Segura
Resumen
Abstract
El sonido “creíble”
Analizar el sonido del pop implica reflexionar sobre las tecnologías involucradas
en su creación, recepción y consumo. Ampliamente utilizado para “significar el
proceso de conducir los sonidos desde la fuente hacia el receptor, o de un
lugar a otro” (Brøvig-Hanssen 2010: 160), el concepto de "mediación
tecnológica’" ofrece un marco para dicha reflexión. No obstante, la diversidad
de técnicas y aparatos a tener en cuenta dentro de este contexto hacen
necesaria cierta sistematización. Ragnhild Brøvig-Hanssen (2010: 160) propuso
dividir el proceso de mediación relacionado con el sonido grabado en cuatro
fases:
1. La mediación inicial del material crudo aural (la voz/cuerpo humanos, los
instrumentos tradicionales, los samplers, los instrumentos de software,
las cajas de ritmos, etc.).
3. Los fonogramas y otros formatos (LP, CD, MD, DAT, MP3, etc.).
Vistas las etapas en que puede ser dividido el proceso de mediación y los tipos
de tecnología a tener en cuenta, interesa explicar los conceptos de "mediación
opaca" y "mediación transparente", introducidos también por Brøvig-Hanssen
(2010). Con estas nuevas categorías, la autora facilita la reflexión en torno a la
existencia o no de conciencia sobre la presencia de tecnología en los distintos
procesos relacionados con la música popular. Así, habla de "mediación opaca"
en aquellos casos en que existe una voluntad de evidenciar la presencia de las
tecnologías, y de "mediación transparente" en aquellos en que se trabaja bajo
un paradigma estético cuyo ideal sea ocultarlas al máximo. Es evidente que
esta definición invita a considerar el asunto de la intencionalidad en relación
con la visibilidad de las tecnologías, aunque en el presente contexto interesa
más atender a uno de los parámetros que influyen en dicha perceptibilidad sin
depender de ninguna voluntad individual o colectiva. Joseph Auner (2000)
escribió sobre el peso específico de la tradición en la transparencia de las
tecnologías:
Cuando una tecnología está vigente, estamos entrenados para pasar por alto sus
limitaciones y creer las promesas de transparencia y fidelidad. […] En cada etapa del
desarrollo nos dijeron que finalmente se nos daba la verdad: el auténtico sonido e
interpretación como si estuviéramos en la sala de conciertos, o como si los músicos
estuviesen en nuestra sala de estar. Pero cuando la tecnología es reemplazada las
limitaciones salen a la palestra; el velo de la transparencia se levanta y estamos forzados
a empezar a escuchar el acento a medida que todas las características reprimidas de lo
antiguo emergen con una claridad sorprendente.
1 Es preciso aclarar que el uso del término "década" y sus sinónimos, así como de la referencia
a los setenta y ochenta no está relacionado en ningún caso con una percepción de las épocas
como compartimentos estancos y bien definidos, cuyo inicio y final puedan concretarse de
forma exacta. Es evidente que los estilos sobre los que se reflexiona en esta investigación
estaban en construcción ya en los últimos años del decenio anterior, extendiéndose sobre los
inicios del siguiente, pero sería imposible hablar sobre ellos sin utilizar los términos apuntados.
Así mismo, y para fundamentar las expresiones utilizadas, se toman en consideración las ideas
de Simon Reynolds (En Askerøi 2013: 42), quien “asume un vínculo entre el estilo de expresión
musical (o ‘sonido’) y una década dada”.
Lanzado en la primera semana de abril, 1987 fue un éxito instantáneo y masivo. Ante
todo en EE.UU., donde Whitesnake se convirtió en un accesorio regular en el nuevo
canal de televisión MTV con los lustrosos clips promocionales de las canciones más
grandes del álbum, Still Of The Night, Here I Go Again y la poderosa balada Is This Love
[…] Resonando perfectamente con el glamour y la ampulosidad que parecían ser
universalmente populares en los ochenta, la música de Whitesnake y su enfoque visual
extrañamente poco sutil condujo a ventas de más de ocho millones de copias solo en
EE.UU.
Joey Tempest (en Yates 2016), quien alcanzara la fama durante los mismos
años, apunta a su vez que con 1987 Whitesnake llevó al límite el sonido
"rechoncho y pomposo" que caracterizó la década.
5 Aunque es muy difícil saber con certeza si algunos de los instrumentos de 1982 fueron
grabados en conjunto, el conocimiento sobre el contexto de producción de la época y los
testimonios sobre él aportados permiten presuponer que se hizo uso del multipistas y de las
herramientas de procesamiento.
Hugh Padgham estaba preparando la instalación para grabar las baterías de Phil Collins
en la pista Intruder del tercer álbum en solitario de Peter Gabriel. Estaban en el estudio
dos de los Townhouse Studios de Virgin Records en West London con la batería de
Collins instalada en la sala de piedra con un sonido ‘muy de directo’. La sala de control
tenía la nueva SSL equipada con un reverse talkback6, que estaba fuertemente
comprimido. Collins tocó su batería mientras el reverse talkback estaba encendido y
Padgham, reconociendo la singularidad y el poder del sonido, llamó la atención del
productor Steve Lillywhite. Durante la noche, los técnicos volvieron a cablear el patchbay
para que Padgham pudiera grabar el sonido, y nació el sonido de batería comprimido y
‘puerteado’7 de Phil Collins, que se emplearía miles de veces". (Burgess 2014: 107)
6El reverse talkback (conocido también como listen mic) hace referencia a la comunicación del
músico (desde la sala de grabación) hacia el técnico (ubicado en el control). La Solid State
Logic (una de las primeras consolas en integrar este sistema de comunicación) contaba con
una entrada específica para esta función, cuyo característico compresor fue utilizado por
Padgham para conseguir la sonoridad que identificamos en las baterías de Phil Collins.
7 Las puertas de ruido permiten que la señal de audio quede anulada cuando se quieren evitar
ciertos sonidos o efectos. Su funcionamiento en este caso consiste en el recorte artificial de la
envolvente del sonido de la caja. Al tratarse de un efecto que cierra el paso a los sonidos que
están por debajo del umbral establecido, se le ha otorgado el nombre de "puerta". En este caso
es el efecto de reverberación lo que es procesado por la puerta, de ahí el concepto de gated
reverb.
Es como - bam! Es el sonido que Phil Collins utilizó en sus toms para In the Air Tonight.
Yo solía escucharlo todo el maldito tiempo. Tenías ese maldito y fuerte sonido de caja, y
luego algún pobre bestia intentando que su guitarra sonase por encima de él.
Siguiendo con el sonido del bajo, conviene remarcar que el contraste deriva en
este caso del uso de sintetizadores. Como se ha expuesto anteriormente, los
instrumentos digitales causaron un tremendo impacto en el modo de hacer
música durante los ochenta, condicionando tanto la composición como la
recepción y dando lugar a algunos de los más claros marcadores sonoros por
vía instrumental. Keith Olsen (en Brown 2012) explica cómo combinó el sonido
del Yamaha DX7 y el Sequential Prophet VS para crear la línea de bajo:
Rehicimos la mayor parte del bajo con un sintetizador. El secreto de la forma en que lo
hicimos funcionar como un bajo real en la mezcla fue la selección de los patches:
usamos un [Prophet] VS y un DX7 y los juntamos vía MIDI –era realmente temprano en
la vida del MIDI– funcionó muy bien y tocamos todas esas partes en un teclado.
Tenías aquellos enormes conjuntos de teclados enlazados por MIDI –uno tocando
cuerdas, otro tocando el órgano, cualquier cosa que quisieras– y conseguías ese sonido
absolutamente masivo. Pero cuando lo ponías en la pista, no podías oír la guitarra. Esto
no casaba en absoluto. Pensé: ¿Cómo es que puedo poner un álbum de Deep Purple o
Uriach Heep de hace años ahora y oírlo todo? ¿Qué está pasando? Entonces me di
cuenta de que, ya sabes, aquello era todo equipamiento analógico. (Tsangarides, en
Yates 2016)
sonido del Sequential Prophet VS de 1987 puede ser descrito como un ejemplo
audible de estos procesos de transformación. Llegado este punto, además, es
factible preguntarse si toda esta dialéctica tecnológica no deja al descubierto
una cuestión interesante: el pop y el rock no son en realidad tan distintos a
nivel de producción. Lo que los diferencia verdaderamente es el marco
conceptual desde el que se descodifica el proceso de grabación y sus sonidos
resultantes o, dicho de otro modo, el paradigma de autenticidad desde el cual
estos elementos son juzgados. Es muy probable que el “patrón de rechazo”8
(Martí 2000: 96) que en ocasiones se observa –y del que algunos de los
testimonios presentes en este artículo son un ejemplo– hacia el rock de los
1980, se deba a la posibilidad de encontrar en él ciertas construcciones
sonoras consideradas propias del pop. Con un paradigma de autenticidad que
priorizaba el virtuosismo musical y la performance por encima de la tecnología
y el proceso de grabación (Warner 2003), el rock se conmocionó ante la
llegada del aparato digital.
8El concepto es definido por Josep Martí (2000) como “aquel complejo de elementos de signo
cultural que declara ‘no deseable’ una unidad cualquiera del amplio espectro fenoménico del
hecho musical” (p.97).
Por último, las voces, de nuevo más procesadas en la versión de 1987. Olsen
(En Brown 2012) recuerda que aplicó reverberación, compresión y delay a la
voz principal, y que utilizó unas cuarenta pistas para los coros. Por tanto,
contribuyó también con esta parte al ‘masivo’ acabado final. Además, como se
ha apuntado anteriormente, el plano sonoro de 1987 es más cercano, dando
como resultado un sonido alejado del de directo. En conclusión, puede decirse
que la combinación del alto nivel de procesamiento con la ocupación del primer
plano sonoro enfatiza la presencia de las voces en un gesto que Warner (2003)
también ha descrito como más propio del pop. Nuevamente, un uso concreto
de la tecnología se convierte en una ocasión para polemizar.
Reflexiones finales
9 Susan Rogers, profesora dell Berklee College, utiliza esta expresión en relación con el uso de
la gated reverb a partir del instante 6:00 del siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Bxz6jShW-3E
Bibliografía
Askerøi, Eirik. 2013. Reading Pop Production. Sonic Markers and Musical Identity
(Tesis doctoral). Universidad de Adger, Kristiansand.
Auner, Joseph. 2000. “Making Old Machines Speak: Images of Technology in Recent
Music. Echo: A Music-Centered Journal 2(2). http://www.echo.ucla.edu/Volume2-
Issue2/auner/auner.pdf [Consulta: 13 de septiembre de 2020]
Brown, Jake. 2012. Behind the Boards. The Making of Rock ‘n’ Roll’s Greatest Records
Revealed. Montclair: Trade Book Division Editorial.
Burgess, Richard. 2014. The History of Music Production. New York: Oxford University
Press.
Frith, Simon. 2012. “The Place of the Producer in the Discourse of Rock”. En The Art of
Record Production: An Introductory Reader for a New Academic Field, eds. Zagorsky-
Thomas S., Frith, S. 207-218. Surrey: Routledge.
Katz, Mark. 2010. Capturing Sound: How Tecnology Has Changed Music. Berkeley
and Los Angeles: University of California Press, Ltd.
Lawson, Dom. 2009. “Whitesnake: The Story Behind 1987”. Louder. Together We Are
Louder. https://www.loudersound.com/features/whitesnake-the-story-behind-1987
[Consulta: 2 de junio de 2020]
Martí, Josep. 2000. Más allá del arte. La música como generadora de realidades
sociales. Sant Cugat del Vallès: Deriva editorial, SL.
Middleton, Richard. 1993. “Popular Music Analysis and Musicology: Bridging the Gap”.
Popular Music 12(2): 177-190.
Roquer, Jordi. 2018. “Sound Hyperreality in Popular Music: On the Influence of Audio
Production in our Sound Expectations”. En Sound in Motion. Cinema, Videogames,
Technology and Audiences, ed. Encabo. E. 17-39. Newcastle: Cambridge Scholars
Publishing.
Segura, Silvia. 2019. “Nostalgia ON: Sonidos evocadores del Zeitgeist de los ochenta”.
Journal of Sound, Silence, Image and Technology. (2): 24-45.
Tagg, Philip. 2012. Music’s Meanings A Modern Musicology for Non-musos. New York
& Huddersfield: The Mass Media Music Scholar’s Press.
Tagg, Philip. 1982. “Analysing popular music: theory, method and practice”. Popular
Music, 2. 37-65. (Revisión de 2015)
Théberge, Paul. 1997. Any Sound You Can Imagine. Making Music/Consuming
Technology. Hanover: University Press of New England.
Warner, Timothy. 2003. Pop Music Technology and Creativity. Trevor Horn and the
Digital Revolution. New York: Ashgate Publishing.
Wicke, Peter. 2009.” The Art of Phonography: Sound, Technology and Music”. En The
Ashgate Research Companion to Popular Musicology, ed.D. B. Scott. Aldershot:
Ashgate.
Yates, Henry. 2016. “Synths & Simmons: The sound of the 80s”. Classic Rock.
https://www.loudersound.com/features/synths-simmons-the-sound-of-the-80s
[Consulta: 17 de mayo de 2020]
ISSN: 2014-4660
Cita recomendada:
Arias, Marina. 2020. “Rasgos estilísticos del reggaetón mainstream, una
aproximación desde la producción musical”. Cuadernos de Etnomusicología.
Nº15(2). <URL> (Fecha de consulta dd/mm/aa)
Resumen
Abstract
Introducción
2Por dar números, el reggaetón experimentó un crecimiento del 119% en Spotify en el periodo
2014-2017 (Rodríguez 2017) y en el primer semestre de 2019 ocupaba 5 de los 10 vídeos
musicales más vistos en YouTube (Galindo 2019).
3 Abundan textos sociológicos desde la perspectiva de género (Araüna, Tortajada y Figueras-
Maz 2019), así como otros de carácter etnográfico que reflexionan sobre su conexión con las
identidades, ya sea la latina (Kattari 2009), u otras identidades nacionales (Baker 2011).
4En este artículo utilizamos, indistintamente, los términos de música mainstream y comercial
para referirnos a aquellos productos musicales considerados “éxitos” o hits, que son
consumidos por una audiencia masiva. Se opone al concepto de underground, que en este
caso no implica una relación directa con la idea de "contracultura", sino unas dinámicas de
consumo minoritario y local.
5 Con esta indicación temporal excluimos deliberadamente de la definición de reggaetón aquí
propuesta al proto-reggaetón desarrollado en Puerto Rico durante la década de los 90,
estudiado en profundidad por Marshall (2009).
Ritmo de dembow
1) Convenciones
Parte vocal rapeada y/o cantada
sonoras
Producción electrónica
Mainstream (actualidad)
3) Convenciones de
Etiquetas industria musical Música urbana
“envoltorio”
Música latina
Tabla 1. Esquema de reglas del género musical del reggaetón según el modelo de Simon
Frith. Fuente: Elaboración propia.
6Forma de vestir heredada del hip hop que, si bien varía a lo largo de los años, se caracteriza
principalmente por el empleo de cadenas de oro, gafas de sol, gorras o bandanas, ropa
deportiva ancha y zapatillas de deporte, con predilección por las marcas de lujo.
7DAW, acrónimo de Digital Audio Workstation, es un tipo de software dedicado a la producción
musical.
aquellos versos referidos al universo del bling bling, la estética del hip hop que,
por extensión, constituye también el imaginario visual del reggaetón.
Otro de los elementos que facilitó la delimitación del reggaetón como género
musical fue su éxito comercial a principios de los 2000, cuando pasó de ser un
género underground de Puerto Rico y Panamá a ser consumido en todos los
países de habla hispana y más allá. En la actualidad, el reggaetón se entiende
como una manifestación de la vertiente más mainstream de la música urbana
latina, lo que en muchos casos genera debates sobre su autenticidad, que se
suman a otras polémicas, como la de la calidad musical o la del contenido
sexual explícito de sus letras y videoclips. Por último, a nivel simbólico el
reggaetón encarna distintos valores, como el sexo, la fiesta, el mundo marginal
y la latinidad –a pesar de que en sus orígenes estuviese ligado a la negritud
(Marshall 2009).
Una vez propuesta una posible definición del reggaetón como género musical,
pasemos a abordar el concepto de estilo musical, sirviéndonos nuevamente de
un texto de Juliana Guerrero. Esta autora propone, apoyándose en Nelson
Goodman (1990), que “el estilo consiste, básicamente, en aquellos rasgos del
funcionamiento simbólico de una obra que son característicos de un autor, un
lugar o una escuela” (Guerrero 2014: 63). A esto añade que “en el caso del
estilo musical, los rasgos que lo compongan serán aquellos que les permitan a
los sujetos referirse a una obra en tanto que tal” (Guerrero 2014: 63), lo que
refuerza la agencia del sujeto en los procesos de definición estilística. En
nuestro estudio aplicaremos las etiquetas de estilo musical como subconjuntos
dentro del reggaetón en tanto que género musical. Además, Guerrero reivindica
los parámetros considerados habitualmente como “secundarios” dentro del
Mientras que a finales del 2000 la prensa auguraba la muerte del reggaetón13 –
y a pesar de que muchos referentes optaron estos años por explorar otros
géneros como el electrolatino14–, a principios de 2010 las producciones de
reggaetón puertorriqueño mantenían muchos elementos de la "vieja escuela".
En primer lugar, el dembow puertorriqueño se caracteriza por incluir un patrón
de timbales y un bass kick dentro de la estructura básica (ver Fig. 2), que se
encuentra, por ejemplo, en “Fronteo” (2014) de Plan B, producida por Tainy y
DJ Duran. Esta canción presenta también unos leads tipo saw teeth y los epic
strings –que hacen el movimiento armónico de V-I–, ambos tomados del techno
por el reggaetón underground de fin de siglo, representado por la serie
Reggaeton Sex de DJ Blass (Marshall 2009: 54). Los ad libs del combo de
osos15 nos recuerdan también a la vieja escuela puertorriqueña, mientras que
la intervención vocal femenina en el estribillo sustituye a los habituales phone
sex samples (ibid.).
12 A pesar de que dentro de las narrativas mainstream Panamá y Puerto Rico se consideran las
"cunas" del reggaetón, en los últimos años se viene reivindicando el papel de la República
Dominicana en el desarrollo del género (Pacini Hernandez 2009). A nivel sonoro, esta
influencia dominicana se percibe gracias a la inclusión de sonoridades propias de la bachata,
algo que marcó las producciones de Luny Tunes a comienzos de los 2000.
13 Aunque seguía consolidándose en la esfera mainstream, muchos medios de comunicación
estadounidenses auguraron la “muerte del reggaetón”, apoyándose en el descenso de las
ventas –que fue consecuencia de la “crisis” de la industria musical por el paso del formato físico
al digital– y su escasa programación en las radios –explicada por el contenido explícito de las
letras–, y compartiendo, en algunos casos, opiniones abiertamente racistas (Cepeda, marzo de
2019).
14 Puede entenderse como un género híbrido que mezcla bases rítmicas de la EDM –música
electrónica de baile que a principios de 2010 entró en el mainstream gracias a la mezcla con el
pop y el surgimiento de los ‘súper DJs’– con sonoridades propias de la música popular latina,
como la bachata o el merengue. En España se considera a Juan Magán como su creador,
quien lo acuñó como marca comercial, pero si repasamos la discografía de reggaetoneros
como Daddy Yankee vemos que también trabajan este género en sus álbumes de principios de
2010 (Baena 2015).
15 Coro masculino que representa al grupo de “panas” o amigos del reggaetonero y cuyas
interjecciones sampleadas aportan un componente más agresivo a la canción.
la voz de Daddy Yankee lleva mucha reverb y delay, probablemente por influjo
del electrolatino. Aunque en el próximo apartado comprobaremos que este
acercamiento a “lo latino” no es exclusivo del estilo boricua, cabe señalar que
fue a principios de los 2000 cuando la incidencia en la “latinidad inherente”
(Marshall 2009) del género permitió que este se pudiese comercializar ante una
amplia audiencia, facilitando su difusión en el mercado latinoamericano y
estadounidense.
19 Nicky Jam explica que “Colombia cambió la manera en la que escribo y canto. Las letras son
la esencia del vallenato colombiano. En Puerto Rico, a la gente le gusta el ritmo” (Cobo 2015).
El mode-up20, tras gestarse a nivel local con artistas como DJ Buxxi, llegó a
filtrarse en la escena colombiana de reggaetón. Ejemplo de ello es el tema
"Tranquila" (2012) de J Balvin, donde puede apreciarse que Mr. Pomps y Mosty
apuestan por mezclar el dembow con una percusión más variada (con claps, hi
hats, congas con groove, shaker, etc.) que aquella habitual del estilo
puertorriqueño de la primera ola21 (ver Fig. 3).
Fig. 3. Percusión del pre-estribillo de "Tranquila" (2012) de J Balvin, prod. Mr. Pomps. Fuente:
elaboración propia.
20 En un documental para Noisey, el productor Mr. Pomps recuerda que “cuando venían los
puertorriqueños a cantar nosotros decíamos que era reggaetón, porque era la moda [...], pero
los puertorriqueños decían ‘no, eso no es reggaetón’”. ¡Mode-Up! El baile que nunca fue -
Completo | TrasEscena, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=FSg-LSkV3G8
[Consulta: 10 de septiembre de 2020].
21Puede escucharse, por ejemplo, la sección del pre-estribillo del tema y ver cómo contrasta
con el dembow de las estrofas.
22 Estilo musical desarrollado en Medellín entre mediados de la década de los cincuenta del
siglo XX y finales de los setenta, y caracterizado por grupos de jóvenes que mezclaban rock
con música tradicional colombiana (Caballero Parra 2019).
Daddy Yankee23–, poco a poco fueron definiendo un nuevo estilo y, hoy en día,
ha permeado en el imaginario colectivo la creencia de que hacen un reggaetón
distinto del boricua:
Siempre va a existir un sonido característico de Colombia y un sonido característico de
los puertorriqueños y de la gente que produce fuera, porque el de Puerto Rico tiene más
cuerpo, un punch más fuerte y el de acá es un poquitito más delgado 24.
Yo llegué a comentarle a los puertorriqueños: “ustedes tienen el flow, el sabor, la música,
el punch, el sonido... pero a ustedes les falta algo, que lo tiene el paisa, lo tiene el
colombiano, que es la lírica”25.
Hemos decidido incluir esta canción dentro del apartado de reggaetón pop
colombiano porque, pese a que los artistas son puertorriqueños –Luis Fonsi,
cantante de baladas pop, y Daddy Yankee–, sus productores son los
colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo. En una entrevista para Genius,
estos explican que intentaron hacer un reggaetón, pero sin ser demasiado
respetuosos con el género: “no [queríamos] hacer una pista de reggaetón
clásico, sino algo pop”27. A nivel de producción el salto hacia el pop se escucha
en la selección de efectos tipo flanger que llevan el sello de Dr. Luke, mientras
que el empleo de una paleta de percusión variada, formada por cowbells,
timbales, guache, güira o hi hats, así como del cuatro, ayuda a acentuar su
carácter latino28. Al pop también se acerca Karol G en su colaboración con
Nicky Minaj, “Tusa” (2019), en la que Ovy On The Drums añade, sobre un
dembow minimalista que emplea samples de la Roland TR-808, un loop de
violines con una sonoridad bastante clásica, que resalta el protagonismo vocal
de la artista colombiana, en un registro que, siguiendo a Marshall, podríamos
denominar de American Idol (2009: 56).
27Making of Luis Fonsi & Daddy Yankee's Despacito Feat. Bieber With Andrés Torres &
Mauricio Rengifo, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=VMiLUt3tfuQ [Consulta: 24 de
septiembre de 2020].
28 En algunos tutoriales también se entiende que “los elementos pequeños son los que le dan el
flow estilo colombiano”. Véase Tutorial: Cómo hacer Pista De Reggaeton Colombiano Estilo J
Balvin, Maluma, Hancel The Hitman, YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=KQpa0Dp35I0 [Consulta: 24 de septiembre de 2020].
En los últimos años del 2010 se ha ido consolidando una nueva generación de
artistas y productores boricuas que, si bien no se presenta como una
comunidad homogénea, recibe esta consideración por parte del público y de los
artistas más consolidados. La influencia del trap latino, del que hablaremos en
el siguiente apartado, y el evidente cambio generacional han ayudado a marcar
una línea divisoria entre un estilo old school y esta nueva ola puertorriqueña.
Como representantes, los medios citan a artistas como “Anuel AA, Bryant
Myers, Lunay, Lyanno, Raw Alejandro, así como las féminas Becky G, Anitta,
Mariah, Natti Natasha”31 (Efe, EE. UU. 2019), sin olvidar a Bad Bunny,
Guaynaa u Ozuna, o a productores como Tainy, DJ Luian o Mambo Kingz.
31 Mientras que todos los artistas masculinos son boricuas, las artistas tienen orígenes
diversos: Anitta es brasileira, Becky G y Mariah estadounidenses –la primera de ascendencia
mexicana y la segunda de padre cubano y madre puertorriqueña–, y Natti Natasha es
dominicana, aunque trabaja con sellos puertorriqueños como Pina Records.
Por otro lado, algunas de las propuestas más innovadoras de este nuevo estilo
se encuentran en el trabajo de Tainy, productor ya consolidado pero que en los
últimos años ha destacado por crear temas para artistas como J Balvin y Bad
Bunny. De entre las numerosas colaboraciones con este último, queremos
subrayar la canción “Callaíta” (2019). El productor explica en una entrevista
para Genius que al crear esta base estaba buscando un mood determinado33,
algo que logra empleando un piano eléctrico un poco desafinado, con una
sonoridad vintage que nos recuerda a algún preset del teclado Fender Rhodes,
y unos acordes de guitarra con mucha reverb –procesados con Valhalla
Shimmer (ver Fig. 6)– y con un low pass filter34 para crear la sensación de que
está “bajo el agua”. Con estos dos elementos consigue darle un ambiente
etéreo a la base, mientras que el toque tropical lo aporta un sample de gaviotas
y olas de mar. Sobre esta, se añade un dembow bastante minimalista, con un
kick de 808 doblado por un sample vocal.
32 Retardo que se aplica en estéreo alternado, de modo que cada una de las repeticiones
suena en un canal diferente, como si el sonido fuese la pelota en una partida de ping-pong en
la que el oyente se encuentra en la red situado perpendicularmente a esta.
33 The Making of Bad Bunny & Tainy’s “Callaíta” With Tainy | Deconstructed, YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=0cHXwZr_wL8 [Consulta: 28 de septiembre de 2020].
34 “Filtro pasa bajos”, efecto de audio que corta las frecuencias agudas, dejando pasar las
graves y/o las medias según se sitúe el punto de corte.
35 The Making of Bad Bunny & Tainy’s “Callaíta” With Tainy | Deconstructed, YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=0cHXwZr_wL8 [Consulta: 28 de septiembre de 2020].
36Traducidos al español como "sensación" y "estado anímico", son dos términos muy
empleados en la cultura de internet por generaciones posteriores a la millennial.
37 Retomando el video anterior, Tainy menciona algunas ideas que podemos relacionar con el
imaginario del lofi hip hop: el hablar con cierta nostalgia de su infancia en Puerto Rico y sus
inicios de la producción musical o la búsqueda de inspiración en películas de anime clásico.
38Este remix, producido por Tainy e interpretado por Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J
Balvin y Ozuna, reutiliza las melodías de "It Wasn’t Me" (2000) de Shaggy, además de incluir
un sample de la original al inicio.
39 En esta canción, el dúo de productores estadounidenses de origen venezolano-argentino
Play-N-Skillz toma la melodía del hook de "Here Comes the Hotstepper" (1994) de Ini Kamoze,
un éxito del reggae de los 90. Además, la canción simboliza el reencuentro de Nicky Jam con
Daddy Yankee, lo que añade una capa de nostalgia adicional para los seguidores de estos
artistas.
40“Un catálogo selecto de algunas de sus citas: el sample de tumbi de "Get Ur Freak On" de
Missy Elliott; el bajo de "Could You Be Loved" de Bob Marley; los sintes estilo sirena de la cinta
"Xtassy Reggae" de DJ Nelson y DJ Goldy; el hook inicial de "Pa’ La Pared" de Cosculluela con
Jowell & Randy; el sample de "Tiburón de El Tiburón" de Alexis y Fido– la lista continúa”
(Herrera 2020).
Trapetón
En la industria musical se considera que el trap latino ha sido una de las claves
de la revitalización de la etiqueta latin urban en los últimos años, pues, frente a
las propuestas “agradables” del estilo colombiano, el trap latino representa la
nueva forma de expresar la “autenticidad” de la calle41. Sin embargo, es
conveniente recordar que la conexión entre el hip hop y el reggaetón siempre
ha sido intensa –de hecho, la mayoría de los reggaetoneros son, en esencia,
raperos– y que esta aparentemente nueva propuesta no difiere mucho de los
álbumes en los que se combinan canciones de rap con otras de reggaetón 42.
De todas formas, el trap latino surge ligado a nuevos artistas y productores,
puertorriqueños en su mayoría, que ya aparecían mencionados en el apartado
anterior. Temas como “Soy Peor” (2016) de Bad Bunny, cuya producción firma
DJ Luian, y álbumes como TrapXFicante (2017) de Farruko o el recopilatorio
Trap Capos: Season 1 (2016) definen el sonido del trap latino en su vertiente
más mainstream, aunque sus letras sigan obstaculizando su difusión en las
radios43. Dentro de la nueva ola de reggaetón boricua, desde el 2017 se ha ido
definiendo un nuevo estilo marcado por el éxito que ha alcanzado el trap latino
en la esfera comercial. Hablamos del trapetón, el cual, a pesar de su novedad
y, por tanto, de su potencial carácter efímero, tiene una serie de rasgos que
permiten entenderlo como un estilo definido. El periodista musical Elias Leight,
aunque no utiliza este término, sí observa que, tras el éxito alcanzado por la
canción “Te Boté (Remix)” (2018), han surgido una serie de imitaciones que
siguen su estela sonora, identificando que “lo que hizo que el original fuera
41Jorge Fonseca, A&R de Sony Music Latin, explica que “cuando llegas a la isla, las calles te
hablan […] Escuchas a los niños en los coches, y te cuentan lo que está pasando […] comencé
a oír menos reggaetón y más trap” (Leight 2017).
42Uno de los primeros antecedentes, según Cepeda (2018), sería el álbum Boricua Guerrero
(1997).
43Victor Martinez, presidente de Hispanic Broadcasting Radio, reconoce que está ocurriendo lo
mismo que con el reggaetón hace 15 años “habría sido la misma conversación: hay problemas
con las letras, con lo explícito” (Leight 2017).
distintivo fueron los drums, que tenían un sonido crujiente y recortado, como si
el ritmo del reggaetón no se hubiera convertido en un sistema infalible de
transmisión de alegría para las pistas de baile de todo el mundo” (3 de
diciembre de 2019). Si profundizamos, podemos escuchar cómo estos drums
son los mismos samples que marcan el sonido del trap: kicks, snares, claps y hi
hats de la caja de ritmos Roland TR-80844. Así, el trapetón se caracteriza por
emplear sonoridades del trap para construir la base de dembow45. Por ejemplo,
en el caso de “Te Boté (Remix)”, mientras que los samples habituales del
reggaetón old school puertorriqueño se caracterizaban por la superposición de
kicks y snares, creando un sonido “sucio”, al escuchar trapetón, percibimos un
dembow más minimalista (ver Fig. 7).
44 Aunque en este artículo proponemos el uso de “trapetón” para definir un estilo musical
perteneciente al reggaetón, si buscamos tutoriales de trapetón muchos de los productores
intercambian este término con el de dancehall, demostrando una vez más la elasticidad de las
taxonomías musicales. Por ejemplo, para Duzck OnDaBeat no es necesario limitarse al uso de
los samples de trap: “Son los mismos ritmos de reggaetón, pero utilizando sonidos de trap o no
necesariamente de trap, pero sí sonidos como más actuales”, Cómo hacer Dancehall. Trapetón
en FL Studio 20 | Tutorial + Librería GRATIS, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Yi3-
YZ0yWGI [Consulta: 16 de septiembre de 2020].
45 “Por algo se llaman trapetón este tipo de pistas, porque se usan cajas de trap, claps de trap y
hi hats de trap, es decir todo esto es de trap pero con secuencias de reggaetón”, “Facil y rapido
FL 20 Tutorial como hacer una pista de Trapetón en FL Studio Uso Libre + FLP”, YouTube,
[Consulta: 16 de septiembre de 2020].
46 En un vídeo tutorial vemos cómo el productor propone utilizar este instrumento virtual con
dichos efectos. Véase: Cómo HACER un BEAT estilo TE BOTE (FL STUDIO 2018), YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=d9__cKMz3fM [Consulta: 16 de septiembre de 2020].
Conclusiones
47Según Torvanger, este recurso funciona como una metáfora de la gravedad asociada a las
expectativas de “qué sucederá cuando algo [en este caso el rango de frecuencias] asciende,
desciende y se intensifica” (2014: 64).
Bibliografía
Baker, Geoffrey. 2011. Buena Vista in the Club: Rap, Reggaetón and Revolution in
Havana. Durham: Duke University Press.
Caballero Parra, Carlos. 2019. “The recording and sound aesthetics of tropical music in
Colombia”. En, Proceedings of the 12th Art of Record Production Conference Mono:
Stereo: Multi, ed. J.-O. Gullö, 55-70. Estocolmo: Royal College of Music (KMH) & Art of
Record Production.
Cepeda, Eduardo. (9 de mayo de 2018). “Tu Pum Pum: The Story of ‘Boricua
Guerrero,’ the Hip-Hop & Reggaeton Album That Paved the Way for Latin Trap”.
REMEZCLA. https://remezcla.com/features/music/tu-pum-pum-boricua-guerrero/
[Consulta: 11 de septiembre de 2020].
_______ (1 de marzo de 2019). “Tu Pum Pum: Why Did the Media Declare the Death
of Reggaeton in the Late 2000s?”. REMEZCLA.
https://remezcla.com/features/music/tu-pum-pum-death-of-reggaeton/ [Consulta: 25 de
septiembre de 2020].
_______ (4 de septiembre de 2019). “Tu Pum Pum: The Rise of Colombian Reggaeton
and Perreo’s Pop Transformation”. REMEZCLA.
https://remezcla.com/features/music/tu-pum-pum-colombian-reggaeton/ [Consulta: 10
de septiembre de 2020].
48 De hecho, estas artistas son más valoradas por su capacidad vocal como cantantes que por
su habilidad como raperas, aunque muchas destaquen en ambas técnicas. Véase, por ejemplo:
¡ASÍ RAPEA BECKY G! | Entrevista completa | Playz, YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=rOk4z5zBvmo [Consulta: 4 de diciembre de 2020].
Cobo, Leila. (9 de enero de 2015). “Nicky Jam on Breaking Shakira's Chart Record,
Writing for His Girlfriend & More: Exclusive”. Billboard.
https://www.billboard.com/articles/columns/latin/6685075/nicky-jam-chart-record-el-
perdon-interview [Consulta: 11 de septiembre de 2020].
Efe, EE. UU. (4 de abril de 2019). “La unión y el trabajo consistente, éxito de la nueva
ola de artistas urbanos”, Agencia Efe. https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/la-
union-y-el-trabajo-consistente-exito-de-nueva-ola-artistas-urbanos/50000110-3944640
[Consulta: 25 de septiembre de 2020].
Expósito, Suzy. (22 de mayo de 2020). “Tainy’s Designer Reggaeton Dreams”. Rolling
Stone. https://www.rollingstone.com/music/music-latin/tainy-producer-solo-interview-
1003835/ [Consulta: 25 de septiembre de 2020].
Fabbri, Franco. 1982. “A theory of musical genres: two applications”. En Popular Music
Perspectives, eds. Philip Tagg y D. Horn, 52-81. Göteborg: Göteborg and Exeter.
Frith, Simon. 1998. Performing rites. On the value of popular music. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press.
Guerrero, Juliana. 2012. “El género musical en la música popular: algunos problemas
para su caracterización”. TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music
Review (16): 1-22. https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_16_09.pdf
[Consulta: 27 de septiembre de 2020].
Herrera, Isabelia. (4 de marzo de 2020). “Bad Bunny ‘Safaera’ [ft. Jowell & Randy and
Ñengo Flow]”. Pitchfork. https://pitchfork.com/reviews/tracks/bad-bunny-safaera-ft-
jowell-and-randy-and-nengo-flow/ [Consulta: 27 de septiembre de 2020].
Hughes, Jerald y Lang, Karl Reiner. 2003. “If I Had a Song: Networks and its Impact on
the Music Industry.” International Journal on Media Management 5(3): 180-189.
Kattari, Kim. 2009. “Building Pan-Latino Unity in the United States through Music: An
Exploration of Commonalities Between Salsa and Reggaeton”. Musicological
Explorations, 10: 105-136.
Leight, Elias. (7 de noviembre de 2017). “Inside Latin Trap, the Viral Sound Too Hot for
American Radio”. Rolling Stone. https://www.rollingstone.com/music/music-
features/inside-latin-trap-the-viral-sound-too-hot-for-american-radio-255923/ [Consulta:
11 de septiembre de 2020].
Leight, Elias. (3 de diciembre de 2019). “‘Te Boté’ Was a Massive Hit — Now It’s
Spawned Imitators”. Rolling Stone. https://www.rollingstone.com/music/music-latin/te-
bote-remix-youtube-imitators-783492/ [Consulta: 11 de septiembre de 2020].
López Cano, Rubén. 2004. “Favor de no tocar el género: géneros, estilo y competencia
en la semiótica musical cognitiva actual”. En Voces e imágenes en la etnomusicología
actual. Actas del VII Congreso de la SibE, eds. Josep Martí y Silvia Martínez, 325-337.
Madrid: Ministerio de Cultura. http://rlopezcano.blogspot.com/p/publicaciones-ruben-
lopez-cano-1996.html [Consulta: 28 de septiembre de 2020].
Marshall, Wayne. 2008. “Dem Bow, Dembow, Dembo: Translation and Transnation in
Reggaeton”. Song and Popular Culture 53: 131-151.
Negus, Keith. 1999. Music genres and corporate cultures. Londres: Routledge.
Pacini Hernandez, Deborah. 2009. “Dominicans in the Mix: Reflections on Dominican
Identity, Race and Reggaeton”. En Reggaeton, eds. Raquel Z. Rivera, Wayne Marshall
y Deborah Pacini Hernadez, 135-164. Durham: Duke University Press.
Pressing, Jeff. 2002. “Black Atlantic Rhythm: Its Computational and Transcultural
Foundations”. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 19(3): 285-310.
Torvanger, Ranghild. 2014. “‘Waiting for the Bass to Drop’: Correlations Between
Intense Emotional Experiences and Production Techniques in Build-up and Drop
Sections of Electronic Dance Music”. Dancecult: Journal of Electronic Dance Music
Culture 6(1): 61-82.
Watson, Allan. 2015. Cultural Production in and Beyond the Recording Studio. Nueva
York, Londres: Routledge.
Discografía
Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. 2019. China. Formato digital.
Real Hasta La Muerte, LLC.
Bad Bunny. 2016. Soy Peor. Formato digital. Rimas Entertainment LLC.
Bad Bunny y Tainy. 2019. Callaíta. Formato digital. Rimas Entertainment LLC.
Bad Bunny (feat. Jowell & Randy, Ñengo Flow). 2020. “Safaera”, en YHLQMDLG.
Formato digital. Rimas Entertainment LLC.
Daddy Yankee. 2013. “La Nueva Y La Ex” en King Daddy. Formato digital. El Cartel
Records.
DJ Blass. 2000. Reggaeton Sex Vol. II. CD. One Star (dist.).
Don Omar. 2014. “Guaya Guaya” en The Last Don II. 2015. Machete Music.
J Balvin, Pharrel Williams, BIA y Sky. 2016. “Safari” en Energía. Formato digital.
Capitol Latin.
Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee). 2017. Despacito. Formato digital. Universal Music
Latino.
Nicky Jam y Daddy Yankee. 2020. Muévelo. Formato digital. Sony Music
Entertainment US Latin LLC.
Nio García, Casper Magico, Bad Bunny, Darell, Ozuna y Nicky Jam. 2018. Te Boté
(Remix). Formato digital. Flow La Movie, Inc.
Plan B. 2014. “Fronteo” en Love and Sex. Formato digital. Pina Records.
Reykon (feat. Nicky Jam). 2014. Secretos (Remix). Formato digital. JM World Music.
Rosalía, J Balvin y El Guincho. 2019. Con Altura. Formato digital. Columbia Records.
Shabba Ranks. 1990. Dem Bow. Vinilo. Blue Mountain Records Ltd.
Shaggy (feat. Ricardo ‘RikRok’ Ducent). 2000. “It Wasn’t Me” en Hot Shot. CD. MCA -
Geffen.
VV. AA. 1997. Boricua Guerrero First Combat. CD doble. Boricua Guerrero
Productions.
VV. AA. 2016. Trap Capos: Season 1. Formato digital. Sony Music Entertainment US
Latin LLC.
Zion. 2006. “Alócate”, en Luny Tunes y Tainy, Mas Flow - Los Benjamins. Formato
digital. Mas Flow – Cinq Recordings.
ISSN: 2014-4660
Cita recomendada:
Lagullón, Manuel. 2020. “Estética del error, nostalgia y ritmo a través
de la mediación tecnológica en el lofi hip-hop”. Cuadernos de Etnomusicología.
Nº15(2). <URL> (Fecha de consulta dd/mm/aa)
Resumen
Palabras clave: mediación tecnológica, lofi hip-hop, estética del error, ritmo,
producción.
Abstract
1 Todas las citas originales en inglés han sido traducidas al castellano por el autor de este
artículo.
2La semicorchea se suele tomar como valor mínimo en la concepción de un ritmo en música
popular para simplificar los patrones. Esta forma de entender la subdivisión se plasma también
en la forma de contar los compases o incluso en los secuenciadores de ritmos, que se dividen
en dieciséis pasos equivalentes a las dieciséis semicorcheas que caben en un compás.
3 En este sentido los intérpretes conciben que, al haber ocho notas dentro del compás de
cuatro por cuatro, estas se escriben como corcheas e indican que se toca como swing. Esto
facilita la lectura y la escritura de los ritmos en cuatro por cuatro, el compás más habitual.
4Usaremos el término grid para hacer referencia a esta rejilla relativa al tempo fijo metronómico
de un proyecto de grabación. La elección del término inglés ante el equivalente español es
debido a su uso generalizado entre músicos y productores a la hora de referirse a este
componente de los sistemas digitales de grabación.
5 Esta expresión tiene origen del uso de la corrección vocal digital usada por Cher en su
canción "Believe" (1998). Actualmente se asocia al uso exagerado (audible) de herramientas de
corrección vocal.
6El término lo-fi (baja fidelidad) nace como contraposición al concepto de Hi-Fi (alta fidelidad),
que la industria discográfica desde los años 50 reivindica como el estándar de máxima calidad,
El error performativo
donde el contenido frecuencial abarca el mayor espectro posible y los ruidos se reducen al
mínimo.
7 La inautenticidad del hi-fi que señala Kromhout surge de la "imitación" realista del espacio
sonoro. Equivale a una representación de la realidad acústica ideal en lugar de una captura del
sonido original del espacio que propone la grabación lofi.
8 Error mecánico en el sentido de error de la máquina. Los sonidos erráticos con los que se
crea esta música provienen de un fallo en la conversión de la señal digital a analógica,
provocando sonidos supuestamente indeseados. Los creadores de música glitch construyen su
discurso musical en base a estos errores de los conversores u otros dispositivos de la cadena
de audio.
habiendo una formulación sincopada, pero más errática. Este tipo de ritmo se conoce como
"Dilla beats" y a la forma de usar la síncopa de forma irregular se le conoce como "Dilla feel",
empleando ambas el nombre del productor J Dilla (1974-2006). La idea del swing en grupos
irregulares menores es una academización posterior realizada por los intérpretes de batería
para conceptualizar este tipo de ritmos, pero los productores que lo crearon actuaban desde la
intuición performativa, ya que carecían de estudios de teoría musical.
12 El flam es equivalente al mordente sobre la percusión, se tocan dos notas al unísono, pero
con un breve distanciamiento para que sea perceptible al oído que se trata de dos golpes y no
de uno. En este sentido pueden ser sobre un mismo elemento de la batería o entre dos
elementos diferentes. Algunos controladores de instrumentos virtuales tienen funciones flam.
Fig 2. Efecto del side-chain sobre una forma de onda estable (D’Errico 2015: 286).
Lofi hip-hop
13Diferenciamos entre lofi y lo-fi, siendo la primera forma sin guion la que hace referencia al
subgénero de hip-hop instrumental y la forma con guion la relativa a la estética de grabación
"acústica" de baja fidelidad.
Fig. 3. Espectrograma de la canción "Espuma" de Fanso (Acid House, 2015), donde percibimos la
pérdida casi total de contenido frecuencial por encima de los 10kHz.
17La reducción de calidad intencional aplicada a las pistas se relaciona con una performance
en el sentido de que forma parte del discurso sonoro relacionado con un pasado ficticio.
18 Este ruido se puede insertar desde hardware que permita añadir este sonido, software o con
la superposición de una pista con dicho sonido grabado.
El beatmaker concibe los elementos dentro del beat desde un punto de vista
métrico. Es por esto que la técnica más presente entre los productores a la
hora de ejecutar una pieza adopta un nombre relacionado con la interpretación
de batería: finger drumming. El finger drumming consiste en una ejecución
rítmica sobre un instrumento que permita al productor disparar los samples
mediante la interpretación sobre un controlador o un sampler como si de un
instrumento de percusión se tratase. Es común realizar esto en instrumentos
separados, incluso interpretar cada elemento de la batería de forma
independiente, pero también hay productores que llevan esta técnica a la
interpretación en directo activando todos los sonidos simultáneamente. Como
indica el productor Señor Guayaba: “empiezo por la batería, a veces por el
bombo, otras por el charles, y siempre voy pista por pista, nunca hago la de
marcarme la batería de una sola vez”, esto le permite un mayor control de la
ubicación temporal de cada nota. Normalmente el finger drumming se relaciona
con el uso de samplers o controladores con sistema de pads derivados del Akai
MPC, pero podemos extrapolar la técnica a la ejecución sobre otros
instrumentos como teclados MIDI. Estos dispositivos permiten registrar el
tempo y la dinámica con que el intérprete ejecuta las piezas. En el caso de los
dispositivos externos analógicos19, la interpretación se extrae en forma de onda
sonora, mientras que en los controladores MIDI la interpretación queda
registrada con todos los parámetros variables que este sistema recoge, y dicha
interpretación puede ser fácilmente editable dentro del software. Es por esta
“editabilidad” de los pasajes MIDI dentro de la DAW que la mayoría de
productores optan por este tipo de dispositivos para realizar sus piezas, ya que
19Con esto nos referimos a los instrumentos como la Akai MPC o la Roland SP-404, que solo
sacan señal de audio y por tanto analógica, aunque los procesadores internos sean digitales.
Para las baterías suelo pintar en el piano roll y juego con el swing para darle más
realismo al asunto. También uso finger drumming con la MPC232, aunque en menor
medida. Los samples para la melodía principal y demás sí que suelo componerlos
haciendo finger drumming y jugando un poco con las distintas variaciones posibles 21.
20 Productor sevillano del sello Guayaba Records dedicado al lofi hip-hop. Cuenta con seis
álbumes publicados desde 2015 y forma parte del grupo Fanso.
21 Entrevista con el productor Juan Ríos realizada por el autor el 21 de mayo de 2020.
Muchas veces sí que pruebo con los charles a meterle swing, pero según el tema pues
le acabo metiendo más o menos. Sí que intento cuando hay un swing que me gusta y
funciona, sí que intento darle más swing a más instrumentos para que tengan más ese
vaivén22.
Fig. 4. Pasaje MIDI cuantizado por defecto a la derecha y a la izquierda el mismo pasaje al que se le han
aplicado parámetros de swing. Observamos cómo los eventos en tiempo débil se desplazan ligeramente.
La regresión sonora es cada vez más común en la música popular. Del mismo
modo que en la estética visual encontramos cada día más presente una
representación simulada de las tecnologías analógicas, sucede también en la
música. El error técnico, como son los ruidos o la falta de contenido frecuencial
derivado de los soportes y medios de producción pasados añaden un valor
orgánico a las creaciones digitales. Este valor añadido produce una sensación
de naturalidad en el oyente. Por otro lado, la aportación performática de la
interpretación o programación imperfecta en la música digital genera una
sensación “humanizante” dentro de medios técnicos puramente artificiales. Si
bien tanto los ritmos erráticos o “exageradamente expresivos” vienen existiendo
desde finales de la década de los noventa del siglo XX, no habían permanecido
en las corrientes musicales del mainstream, quedando relegados a
movimientos underground. La reaparición de estas figuraciones rítmicas en un
estilo también errático en términos tímbricos con una repercusión en las
audiencias como en el caso del lofi hip-hop denota una búsqueda de esa
naturalidad perdida en las producciones matemáticamente perfectas por parte
de las audiencias. Las audiencias millonarias (mayoritariamente pertenecientes
a la generación Z y millennials) de este género surgido y distribuido casi
Bibliografía
Bijsterveld, Karin y Van Dijck, José. 2009. Sound souvenirs: audio technologies,
memory and cultural practices. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Born, Georgina, y Christopher Haworth. 2017. “From microsound to vaporwave:
Internet-mediated musics, online methods, and genre”. Music and Letters 98, n.o 4:
601–647.
Boym, Svetlana. 2002. The future of nostalgia. Nueva York: Basic books.
Câmara, Guilherme Schmidt. 2016. Swing in early Funk and Jazz-Funk (1967-1971):
Micro-rhythmic and Macro-structural investigations. Master’s Thesis, Oslo University.
Cascone, Kim. 2000. “The aesthetics of failure:“Post-digital” tendencies in
contemporary computer music”. Computer Music Journal 24, n.o 4:12–18.
Danielsen, Anne. 2010. “Introduction: Rhythm in the age of digital reproduction”. En
Musical rhythm in the age of digital reproduction, 1–16. Londres: Routledge.
Danielsen, Anne, Kristian Nymoen, Evan Anderson, Guilherme Schmidt Câmara,
Martin Torvik Langerød, Marc R. Thompson, y Justin London. 2019. “Where is the beat
in that note? Effects of attack, duration, and frequency on the perceived timing of
musical and quasi-musical sounds”. Journal of Experimental Psychology: Human
Perception and Performance 45, n.o 3: 402-18.
Datseris, George, Annika Ziereis, Thorsten Albrecht, York Hagmayer, Viola
Priesemann, y Theo Geisel. 2019. “Microtiming Deviations and Swing Feel in Jazz”.
Scientific reports 9, n.o 1: 1-10.
D’Errico, Michael A. 2011. Behind the beat: technical and practical aspects of
instrumental hip-hop composition. Medford: Tufts University.
D’Errico, Mike. 2015. “Off the grid: instrumental hip-hop and experimentalism after the
golden age”. The Cambridge Companion to Hip-Hop, 280–291. Cambridge: Cambridge
University Press.
Frühauf, Jan, Reinhard Kopiez, y Friedrich Platz. 2013. “Music on the timing grid: The
influence of microtiming on the perceived groove quality of a simple drum pattern
performance”. Musicae Scientiae 17, n.o 2: 246–260.
González Fuentes, Alba, y Jordi Roquer González. 2016. “Amalgama vs. aksak. Sobre
la conceptualización del ritmo asimétrico en la música popular urbana”. El oído
pensante 4, n.o 2. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5767087 [Consulta:
17 septiembre de 2020]
Goodwin, Andrew. 1988. “Sample and hold: pop music in the digital age of
reproduction”. Critical Quarterly 30, n.o 3: 34–49.
Harper, Adam. 2014. Lo-Fi aesthetics in popular music discourse. PhD Thesis, Oxford:
Oxford University Press.
Hodgson, Jay. 2011. “Lateral Dynamics Processing In Experimental Hip Hop: Flying
Lotus, Madlib, Oh No, J-Dilla And Prefuse 73”. Journal on the Art of Record Production
5, n.o 1. http://www.arpjournal.com/asarpwp/lateral-dynamics-processing-in-
experimental-hip-hop-flying-lotus-madlib-oh-no-j-dilla-and-prefuse-73/ [Consulta: 18
abril de 2020]
Kromhout, Melle Jan. 2012. “As distant and close as can be. Lo-fi recording: site-
specificity and (in) authenticity”. Soundscapes 15, Autumn 2012.
http://www.icce.rug.nl/oger-bin/contents/contents.cgi?15 [Consulta: 15 septiembre de
2020]
Kvifte, Tellef. 2010. “Composing a performance: The analogue experience in the age of
digital (re) production”. En Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction, 213–
230. Londres: Routledge.
Margulis, Elisabeth Hellmuth. 2014. “Why repetition can turn almost anything into
music”. Aeon Essays: . https://aeon.co/essays/why-repetition-can-turn-almost-anything-
into-music. [Consulta: 20 septiembre de 2020]
Márquez, Israel V. 2011. “Ética y estética del error en la música popular
contemporánea”. Musiker 18: 83–97.
Pinch, Trevor, y David Reinecke. 2009. “Technostalgia: How old gear lives on in new
music”. Sound souvenirs: Audio technologies, memory and cultural practices 2: 152.
Questlove. 2013. “Mind Dividing” Guitar Center.
https://www.youtube.com/watch?v=EBVta_4baio&ab_channel=GuitarCenter.
[Consulta: 12 septiembre de 2020]
Schloss, Joseph G. 2014. Making Beats: The Art of Sample-Based Hip-Hop.
Middletown: Wesleyan University Press.
Senn, Olivier, Claudia Bullerjahn, Lorenz Kilchenmann, y Richard von Georgi. 2017.
“Rhythmic density affects listeners’ emotional response to microtiming”. Frontiers in
psychology 8: 1-21.
Shelvock, Matt. 2016. “Groove and the Grid: Mixing Contemporary Hip Hop”. En Mixing
Music, 190–207. Londres: Routledge.
Toussaint, Godfried T. 2011. “The rhythm that conquered the world: what makes a
“good” rhythm good”. Percussive Notes 2: 52.
Van der Heijden, Tim. 2015. “Technostalgia of the present: From technologies of
memory to a memory of technologies”. NECSUS. European Journal of Media Studies
4, n.o 2: 103–121.
Wang, Justin. 2020. “Lofi hip-hop radio: beats to relax/study to”. The Word: The
Stanford Journal of Student Hiphop Research 1, no 1: 10–23.
Watson, Elijah C. 2019. “J Dilla’s Influence And Legacy Lives On In The World Of Lo-Fi
Hip-Hop”. Okayplayer. https://www.okayplayer.com/music/j-dilla-lofi-hip-hop-
influence.html. [Consulta: 20 julio de 2020].
Whittall, Geoffrey. «Groove». 2015. Grove Music Online.
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.00
1.0001/omo-9781561592630-e-1002284508. [Consulta: 20 septiembre de 2020].
Winston, Emma, y Laurence Saywood. 2019. “Beats to Relax/Study To: Contradiction
and Paradox in Lofi Hip Hop”. IASPM Journal 9, no 2: 40–54.
Zagorski-Thomas, Simon. 2010. “Real and unreal performances: the interaction of
recording technology and rock drum kit performance”. En Musical Rhythm in the Age of
Digital Reproduction, 195-212. Londres: Routledge.
.
ISSN: 2014-4660
Cita recomendada:
Haro, Oriol de. 2020. “Overdubbing Queen. Análisis comparativo de las
estructuras multipista en los solos de Brian May (1970s vs 1980s)”. Cuadernos
de Etnomusicología. Nº15(2). <URL> (Fecha de consulta dd/mm/aa)
OVERDUBBING QUEEN
Resumen
Abstract
The gradual but growing interest of musicology for music production in pop-rock
has facilitated new approaches that allow us to go beyond traditional
perspectives such as academic musical analysis or sociocultural approaches to
the phenomena of urban popular music. In this way, musical production offers
us a magnificent pretext to approach areas such as composition, arrangement,
aesthetic values, and reception —among many other things— from the prism of
purely sound praxis. This paper aims to contribute to that direction by proposing
a quantitative analysis of the ways in which the British guitarist Brian May
recorded his solos on Queen's records. Specifically, the density of voices on
different tracks containing the band's guitar solos between 1973 and 1991 will
be analyzed. Such an approach starts from the hypothesis that, between 1973
and 1977, May's solos presented much more density than in the later stage
(1978 to 1991). Starting from a quantitative comparison based on a statistical
emptying work, some hypotheses that intertwine the creative use of technology
with certain aesthetic currents or with the concept of style and the generation of
a personal sound discourse are ventured.
Introducción
Cuando Simon Frith (1996)1 propone tres etapas para definir la historia de la
música, tal tripartición nos invita a reflexionar sobre la intención del ser humano
de condicionar y preservar el sonido a lo largo de la historia. Esa voluntad de
intervención sobre el sonido musical ya la observamos en tiempos ancestrales,
mucho antes de que la grabación sonora entre en juego. Serge Lacasse (2000:
37) explica que durante la prehistoria los humanos ya condicionaron la
construcción de diferentes espacios diseñados específicamente para obtener
una mejor acústica. El ejemplo de Lacasse alude a las primeras expresiones de
la primera etapa propuesta por Frith, la Folk stage. En la Art stage encontramos
más ejemplos de esa voluntad, con la distribución de los instrumentos en forma
de semicírculo en las orquestas y la llegada de un elemento crucial: la notación,
1En Performing Rites: on the value of popular music (1996) Frith define estas etapas en base a
cómo el ser humano experimenta el fenómeno musical pensando sobre todo en cómo se
preserva y se transmite la música. En la primera etapa, la folk stage, la música sólo puede ser
ejecutada con el propio cuerpo. En la segunda etapa o art stage, la música es transmitida
mediante la notación musical y en la última etapa, la pop stage, la música puede ser también
preservada mediante las grabaciones sonoras.
La idea de Brian May sobre las exuberantes multicapas de guitarra ya rondaba la cabeza
del músico antes de la llegada de Baker. […] Antes de que Queen hiciera su primera
demo, ya diseñó un papel para que su instrumento se desenvolviera mucho más allá del
análisis espacial propuesto en la década de los 1980 por David Gibson. Por su
parte, en Queen's Snake: The use of audio production as a means to semantic
extension in Queen' s "Was It All Worth it", Jordi Roquer, Santos Martínez y
Carles Badal (2015) estudian las capacidades semánticas de los efectos de
audio –en este caso del flanging– para concluir con un análisis de caso sobre
un tema de Queen. En ese artículo se presentan algunas ideas sugerentes,
como por ejemplo la posibilidad de que exista una determinada
“recepción/conceptualización social de los efectos” (31-33) o las posibles
diferencias entre alusión y metáfora sonora (36-39), basadas en las teorías de
Philip Tagg sobre las evidencias presentadas en el tema analizado.
9 En ese sentido la figura de Les Paul resulta absolutamente ineludible como claro precursor de
la sobregrabación con la guitarra.
10Definición dada en la conferencia inaugural de la Iª Jornada de Investigación en Producción
Musical celebrada en la Universidad Complutense de Madrid. Día 9 de abril de 2019. Facultad
de Geografía e Historia. Disponible en: https://youtu.be/9YJ0-hnx3J0?t=743 [Consulta: 18 de
agosto de 2020].
11Esta configuración panorámica es la que encontramos, por ejemplo, en el tema “I Saw Her
Standing There” de los Beatles, editado en 1963 por la discográfica Parlophone, donde
escuchamos el bajo y guitarra solista en el canal izquierdo, en el medio encontramos la batería
y en el canal derecho la guitarra rítmica y las voces. Tales distribuciones son habituales en
muchos discos editados durante la primera mitad de la década de 1960.
12Moore y Dockwray entienden el concepto “Sound-box” como el uso de un modelo heurístico
de cuatro dimensiones para la discusión de las ubicaciones aparentes de las fuentes de sonido
dentro de las grabaciones. Durante su artículo, relatan cómo desde mediados de la década de
1960, el cambio cada vez mayor de mono a estéreo significó que los productores e ingenieros
tuvieron que lidiar con la noción y el potencial del arreglo o mezcla sónica de una canción.
Otros ejemplos de esta tipología en la década de 1980 e inicios de los 1990 son “Was It All
13
Worth It?” (1989), “It's A Hard Life” (1984) o “Don’t Try So Hard” (1991).
A los dieciocho años Brian May construyó, con la ayuda de su padre, la Red
Special: el instrumento que define buena parte del sonido de Queen. Como el
joven guitarrista no se podía permitir comprar una Fender o una Gibson,
decidió hacer su propia guitarra eléctrica con materiales que tenía por casa. Tal
y como nos cuenta el propio músico:
14En este fragmento se aplicó la técnica de time strech sobre cinta, acelerando la reproducción
del ride (y por tanto la altura del sonido) y posteriormente volviendo a la velocidad original. A
ese efecto se le añadió un poco de phasing, que sumado al efecto de panorámica contribuye
enormemente a la sensación de viento y movimiento.
15 Disponible en: https://youtu.be/Pd1vX9TLo1U?t=460 [Consulta: 16 de agosto de 2020]
16Algunos ejemplos que podemos escuchar de esta técnica son los solos de “Good Company”
(1975), “The March Of the Black Queen” (1974), “39’” (1975) o “Father to Son” (1974).
El proceso duró dos años y todo se hizo con herramientas manuales (…) usando todo lo
que podíamos llevarnos a las manos. El mástil era parte de una antigua chimenea.
Tallamos a mano las incrustaciones en los trastes con antiguos botones de nácar y la
palanca de trémolo se hizo con una alforja de bicicleta, ¡rematando la punta con una
aguja de tejer de mi madre!17.
May es el Treble Booster. Tal configuración hace que May obtenga un sonido
limpio y rico en armónicos, pero cuando satura la señal, es posible obtener una
distorsión muy característica rica en frecuencias agudas y medias. A lo largo de
su carrera, May utiliza el Dallas Rangemaster Treble Booster que adquiere
justo antes de grabar su primer disco con Queen26. Un año más tarde, se
puede apreciar una variación en la sonoridad de la guitarra, debido a un cambio
de pedal del mismo modelo (ya una modificación de los AC30), pero a
mediados de 1973, debido a que May también empleaba el pedal en sus
directos, lo perdió, haciendo difícil la adquisición de otro, ya que la marca dejó
de producirlo. Con la ayuda de su padre, Harold May, decidieron construir un
prototipo imitando el circuito del Rangemaster, utilizando el mismo modelo de
transistor alemán que caracteriza el sonido del anterior. Este pedal
probablemente lo utilizaría para la grabación del tercer disco Sheer Heart
Attack (1974), posteriormente Pete Cornish producirá el BC149, solucionando
un problema de radiofrecuencias producido por este transistor alemán, el cual
Brian utilizará de 1975 hasta mediados de los ochenta. Posteriormente Greg
Fryer construirá estos pedales de forma exclusiva para el músico británico que
los utilizará hasta la actualidad27. Finalmente, cabe destacar el uso del delay,
también muy definitorio del trabajo guitarrístico de May. En esa dirección
encontramos dos sistemas esenciales: en la década de 1970 May utilizaba dos
ecos de cinta de la marca Maestro Echoplex, muchas veces de forma
panorámica para obtener un efecto de tipo ping pong delay. En los años
ochenta, sustituye los Echoplex por un MXR digital delay, utilizando la misma
configuración (Celona 2017).
28En algún caso, estas versiones grabadas en sesiones distintas a las del primer disco, los
solos presentan alguna variación. Sin embargo, no se ha considerado un elemento analizable
dado que se trata del mismo trabajo editado en 1973.
29 Aunque también se han anotado las guitarras que hacen acompañamiento armónico para
futuras líneas de investigación. Cabe recordar que el uso de delay no se contabiliza como
overdub.
30 Por supuesto se trata de una división arbitraria, basada en la premisa que subyace de la
hipótesis planteada para el trabajo. Sin embargo, tal separación ha sido y es muy utilizada
de grupos como Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes o Genesis, con el habitual uso
de estructuras largas y complejas que encontramos en el rock progresivo 31.
También encontramos el legado de The Jimi Hendrix Experience, Cream o The
Shadows para entender el papel icónico que la guitarra desempeña en la
música de Queen (papel icónico que por otra parte podemos extrapolar a gran
parte de la música popular urbana de los 1970 y 1980). Sin embargo, a partir
de la década de los 1980 –y en consonancia con otras grandes bandas de los
1970 como los ya mencionados Pink Floyd, Yes o Genesis– Queen parece que
simplifica las estructuras de sus canciones –y también de los solos–
acercándolas más al pop, con estructuras habituales de tres o cuatro secciones
por canción. Partiendo de las tablas generadas (que pueden consultarse en el
Anexo 1), se han generado gráficos que nos mostrarán, para cada época, la
cantidad de canciones sin solos, la cantidad de solos que hay por canción y,
por último, la cantidad de sobregrabaciones que hay por solo. La Figura 1 nos
muestra una primera aproximación descriptiva de cómo son los solos de la
banda en esa primera etapa, mostrando el número de canciones sin solo de
guitarra y las canciones que contienen solos sin y con overdubs:
tanto por la crítica especializada como por los fans de la banda. Los cambios en la forma o en
las estructuras tanto de las canciones como de los solos, pueden ser factores que explican el
porqué de esa división temporal tan compartida por distintos sectores.
31 La canción “March Of The Black Queen” (1974), por ejemplo, tiene hasta 12 secciones
distintas.
16; 20%
35; 44%
29; 36%
Figura 1: Relación y tipología de solos en las 88 canciones editadas entre 1973 y 1978.
Fuente: elaboración propia
0
Queen Queen II Sheer Heart A night at the A Day at the News of the Jazz
Atack Opera races World
Total de
8 10 10 11 11 4 8
solos
Ningun Solo 1 2 3
Figura 2: Representación de la proporción de los solos de guitarra eléctrica entre 1973 y 1978.
Fuente: elaboración propia.
0
Queen Queen II Sheer Heart A Night At The A Day At The News Of The Jazz
Attack Opera Races World
1 2 3 4 5 6 7 8 12
Por ejemplo, “Was it all worth it” del álbum The Miracle (1989) o “Innuendo” y The Show Must
32
Go On” en Innuendo (1991), último disco editado por la banda antes de la muerte de Mercury.
29; 31%
33; 36%
30; 33%
Figura 4: Relación y tipología de solos en las 92 canciones editadas entre 1980 y 1995
contabilizando el álbum Flash Gordon (1980). Fuente: elaboración propia.
17; 23%
28; 38%
29; 39%
Figura 5: Relación y tipología de solos en las 92 canciones editadas entre 1980 y 1995 sin
contabilizar el álbum Flash Gordon (1980). Fuente: elaboración propia.
En cambio, si no tenemos en cuenta este disco, las canciones sin solo pasan a
ser 17 (un 23% respecto a un 36%), aunque el nivel de overdubs no se ve
demasiado alterado (29 frente a 28; 31% frente a 38%) y observamos cómo el
número de temas con solos de una sola voz también es similar (30 frente a 29;
33% frente a 39%). En ambos casos, el cambio fundamental lo vemos en la
disminución del modelo de solo con gran densidad de voces, dando paso a un
modelo de solo más representativo del discurso de May en esta segunda etapa
de la banda.
1 2 3 4 5 10
álbumes. Sin embargo, no fue la principal razón. La razón principal [...] fue en respuesta
a un crítico musical que había elogiado el trabajo de sintetizador en el álbum debut de la
banda titulado Queen. El comentario lo había hecho Chris Wels en la revista británica
Melody Maker. En el video documental de la realización de A Night at the Opera, el
baterista de Queen, Roger Taylor, explicó que la cita enfureció a la banda,
especialmente a Brian May, quien había trabajado tan duro para crear un sonido original
con la guitarra.
Conclusiones
35 Estas conclusiones están siendo realizadas contabilizando el álbum Flash Gordon (1980).
36 Aunque por cuestiones de espacio no resulta viable entrar en ello, sería interesante
relacionar estos datos con la evolución tecnológica y papel que juega el paso de los multitrack
de 16 a 24 pistas o en qué medida influye el “time code” y la posibilidad de sincronizar dos
multitrack de 24 pistas.
proporción de solos (un 68%). Aun así, es deducible que existe más bien una
etapa central (1980-1984) en la que el papel de la guitarra se ve alterado y
disminuyen tanto la cantidad de solos como el recurso de la sobregrabación.
En esa parte final de la segunda etapa (especialmente entre 1986 y 1991) May
recupera el modus operandi de la primera etapa con estructuras complejas y
más sobregrabación, consolidando un discurso solista muy personal en el que
intervienen elementos melódico-rítmicos tradicionales, pero también el
elemento tímbrico, totalmente vinculado a la práctica del overdubbing.
Bibliografía
Askerøi, Eirik. 2013. Reading Pop Production. Sonic Markers and Musical Identity.
Universidad de Adger, Kristiansand.
B. Feldman & Co. Limited. 1974. Queen. UK: EMI Music Publishing.
Barnes Music Engraving Ltd. 1991. Innuendo: Off The Record. Harlow. International
Music Publication.
_____ 1993. Queen Greatest Hits: Off The Record. Harlow. International Music
Publication.
______ 2005. Queen: Off The Record. Harlow. International Music Publications.
Braae, Nick. 2015. “The Development Of The ‘Epic’ Queen Sound”. Journal on the Art
of Record Production, 10. Recuperado de: https://www.arpjournal.com/asarpwp/the-
development-of-the-epic-queen-sound/ [Consulta: 16 de agosto de 2020]
Celona, Emilia. 2017. Jugar con el tiempo: un relato sobre el delay en la historia del
rock desde los años 50 hasta hoy. Universitat Autònoma de Barcelona.
Cook, Nicholas. 2012. De Madonna al canto gregoriano, una muy breve introducción a
la música. Madrid: Alianza Editorial.
Cooper, Gary. 2016. “The Deacy Amp”. Guitar Interactive. The Free Online Guitar
Magazine, p.114-115. Recuperado De: https://edition.pagesuite-
professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pnum=114&edid=eb04d4c4-
3ffb-4ddb-9333-c100955b7c51&isshared=true- [Consulta: 7 de agosto de 2020]
Frith, Simon. 1996. Performing Rites: on the value of popular music. Oxford: University
Press.
Gibson, David. 1997. The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and
Production. Cambrige: Course Technology PTR.
Guitar Interactive - The Free Online Guitar Magazine. 2016. Brian May Interview | Part
2. [Video] https://youtu.be/Pd1vX9TLo1U [Consulta: 7 de agosto de 2020]
Juan de Dios Cuartas, Marco Antonio. 2013. What’s The Score? Analysing the
evolution of music and Technology. En SAE Magazine, eds: Steve Hartley, Laila
behrens, pp 128-133.
Katz, Mark. 2010. Capturing Sound: How Tecnology Has Changed Music. Berkeley
and Los Angeles: University of California Press, Ltd.
Hal Leonard Corporation. 1992. The Best Of Queen: a Step-by-step breakdown of the
guitar styles and techniques of Brian May. Milwaukee. Music Sales Corporation.
_______ 1995. Queen: A Night At The Opera. Guitar Recorded Versions. Milwaukee.
Music Sales Corporation.
________1997. Guitar Signature Licks: The Best Of Queen. United States. Music
Sales Corporation.
Huntman, Ruth. 2014. Me, my dad and “the old lady”. The Guardian. Retrieved.
Recuperado de: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/oct/18/brian-may-
queen-guitar-red-special-dad [Consulta: 16 de agosto de 2020]
Lacasse, Serge. 2000. Listen to My Voice: the evocative power of vocal staging in
recorded rock music and other forms of vocal expression. Liverpool: Liverpool
University.
Lerner, Murray (dir.). 2015. What's Going on Taste - Live At The Isle Of Wight. DVD.
MLF Productions.
Levitin, Daniel Joseph. 2006. This Is Your Brain in Music: The Science of a Human
Obsession. New York. Dutton.
_______ 2007. How recordings are made I: Analog and Digital Tape-Based Recording
en Audio Anecdotes III: Tools, Tips and techniques for Digital Audio. CRC Press.
Martin, Sir George; Hornsby, Jeremy. 1994. All you need is ears. : The Inside Personal
Story of the Genius who Created The Beatles. St. Martin's Publishing Group.
Middleton, Richard. 1993. Popular Music Analysis and Musicology: Bridging the Gap,
en Popular Music, vol.12 nº2, pp. 177-190.
O'Casey, Matt. 2011. Queen: Days of our lives. [DVD] Eagle Rock Entertainment.
Printer, D. 2001. The Queen Anomaly. Melody repetition and the melody factor in
Queen songs, de Soundscapes.info, vol.3. Recuperado de:
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME03/Queen_anomaly.shtml
Rittor Music Inc. 1989. Brian May Super Rock Guitarrist. London. EMI Music Publishing
Ltd.
Roquer, Jordi; Martínez, Santos and Badal, Carles. 2015. «Queen’s Snake: The Use of
Audio Production Techniques as a Means to Semantic Extension in Queen’s ‘Was It All
Worth It.’» en Reinventing Sound: Music and Audiovisual Culture, ed: Enrique Encabo,
pp. 29–42. Cambridge: Cambridge Scholar Press.
Roquer, Jordi. 2016. “Del Player Piano al Guitar Hero”. Conferencia dentro de las
Jornadas 'Setmana de la Recerca' celebradas en la Escuela de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Día 16 de mayo de 2016. [Consulta: 2 de mayo
de 2020]
Segura, Silvia. 2019. “Nostalgia ON: Sonidos evocadores del Zeitgeist de los ochenta”.
Journal of Sound, Silence, Image and Technology. Número 2, Des. 2019, (Daniel
Torras; Jordi Roquer, eds): 24-45.
Snyder, Ross H. 2003. “Sel-Sync and the “Octopus”: How came to be the first recorder
to minimize successive copying in Overdubs”. En: ARSC Journal Vol.34, Nr2: 209-213.
Tagg, Phillip. 1982. “Analysing popular music: theory, method and practice” en Popular
Music, 2: 37-65. (Revisión de 2015).
__________ 2012. Music’s Meanings A Modern Musicology for Non-musos. New York
& Huddersfield: The Mass Media Music Scholar’s Press.
Théberge, Paul. 1989. The 'sound' of music: technological rationalization and the
production of popular music. New Formations. Recuperado de:
https://www.lwbooks.co.uk/newformations/8/the-sound-of-music-technological-
rationalization-and-the-production-ofpopular-music [Consulta: 7 de mayo de 2020].
Discografía
Anexos
Tabla nº1 - Análisis disco Queen (1973) Fuente: elaboración propia
KEEP https://bit
YOURSEL (Hal Leonard .ly/2zxZd
F ALIVE 1 5 1 presencia de delay Corporation, 1997) lC
(Barnes Music
GREAT Engraving Ltd,
KING RAT 2 1 1 2005,p. 66)
(Barnes Music
MY FAIRY Engraving Ltd, 2005,
KING 1 3 0 p.108)
(Barnes Music
Engraving Ltd, 2005
LIAR 1 3 1 p.128)
THE
NIGHT
COMES (Barnes Music
DOWN 0 0 0 Engraving Ltd, 2005)
MODERN
TIMES (Barnes Music
ROCK'N'R Engraving Ltd, 2005,
OLL 1 2 1 p.172)
SON AND
DAUGHTE (Barnes Music
R 0 0 0 Engraving Ltd, 2005)
(Barnes Music
Engraving Ltd, 2005,
JESUS 1 4 0 p.210)
SEVEN
SEAS OF (Barnes Music
RHYNE… 0 0 0 Engraving Ltd, 2005)
TOTAL 8 21 7
THE LOSER IN 1 1 1
THE END
ORGE BATTLE 0 0 0
THE FAIRY 0 0 0
FELLERS
MASTER-
STROKE
NEVERMORE 0 0 0
1 0
FUNNY HOW 0 0 0
LOVE IS
Tabla nº3 - Análisis disco Sheer Heart attack (1974) Fuente: elaboración propia
2 1
efecto Delay
BRIGHTON (sensación de
ROCK 2 1 0 3 guitarras)
(Barnes
Music
KILLER Engraving https://bit.ly
QUEEN 1 6 1 Ltd, 1993) /2B75s0k
FLICK OF
THE WRIST 1 2 1
LILY OF THE
VALLEY 0 0 0
(Barnes
Music
NOW IM Engraving https://bit.ly
HERE 1 1 1 Ltd, 1993) /2B0Ti96
IN THE LAP
OF THE
GODS 0 0 0
https://1drv.
2 1 ms/b/s!Avb
R-ZGKR-
QsjoMYhC
6v7Nw9bY
STONE COLD presencia de ZcOg?e=jtb https://bit.ly
CRAZY 2 2 2 Delay Bcq /2ZGwK7P
DEAR
FRIENDS 0 0 0
MISFIRE 1 1 0
BRING BACK Imitación
THAT LEROY tímbrica de
BROWN 1 1 0 tin pan alley
SHE MAKES
ME
(STORMTRO
OPER IN
STILETTOS) 0 0 0
IN THE LAP
OF THE
GODS…
REVISTED 0 0 0
TOTAL 10 20 9
Tabla nº4 - Análisis disco A Night At The Opera (1975) Fuente: elaboración
propia
LAZING ON A 1 3 0 (Hal
SUNDAY Leonard
AFTERNOON Corporati
on, 1995)
I'M IN LOVE WITH 0 0 0 (Hal
MY CAR Leonard
Corporati
on, 1995)
YOU'RE MY BEST 1 3 0 (Hal https://bi
FRIEND Leonard t.ly/2yGti
Corporati zc
on, 1995)
39' 0 0 0 (Hal
Leonard
Corporati
on, 1995)
SWEET LADY 1 3 1 Delay en las voces (Hal
secundarias Leonard
Corporati
on, 1995)
SEASIDE 1 0 3 en el solo la (Hal
RENDEVOUS función de solista Leonard
la tiene la voz, la Corporati
guitarra eléctrica on, 1995)
acompaña
THE PROPHET 1 8 0 (Hal
SONG Leonard
Corporati
on, 1995)
LOVE OF MY LIFE 1 5 1 (Hal
Leonard
Corporati
on, 1995)
GOOD COMPANY 1 3 2 (Hal https://bi
Leonard t.ly/2zC
Corporati G3uV
on, 1995)
BOHEMIAN 2 1 1 (Hal https://bi
RHAPSODY Leonard t.ly/3c7J
2 0 Corporati aIL
on, 1995)
GOD SAVE THE 1 12 0 (Hal https://bi
QUEEN Leonard t.ly/2X3
Corporati GMhE
on, 1995)
TOTAL 12 44 9
Tabla nº5 - Análisis disco A Day At The Races (1976) Fuente: elaboración
propia
1 1
TIE YOUR repetición del https://bi
MOTHER primer solo con (Marshal t.ly/2Acy
DOWN 2 1 1 variaciones l, 1992) WcM
THE 5 0 https://bi
MILIONAIRE posibilidad de t.ly/2zAx
WALTZ 2 8 0 voces dobladas Oj5
YOU AND I 1 1 1
SOMEBODY
TO LOVE 1 1 0
WHITE MAN 0 0 0
GOOD OLD-
FASHIONED (Marshal
LOVER BOY 1 6 0 l, 1992)
DROWSE 0 0 0
TEO
TORRIATTE
(LET US CLING
TOGETHER) 0 0 0
TOTAL 7 31 3
Tabla nº6 - Análisis disco News Of The World (1977) Fuente: elaboración
propia
SHEER
HEART
ATTACK 0 0 0
ALL DEAD,
ALL DEAD 0 0 0
SPREAD
YOUR
WINGS 1 1 1
FIGHT
FROM THE
INSIDE 0 0 0
GET DOWN,
MAKE LOVE 0 0 0
SLEEPING
ON THE
SIDEWALK 1 1 0
WHO
NEEDS YOU 0 0 0
https://bi
t.ly/3c6h
IT'S LATE 1 2 2 FPB
MY
MELANCHO
LY BLUES 0 0 0
TOTAL 4 5 3
FAT 0 0 0
BOTTOMED
GIRLS
JEALOUSY 0 0 0
LEAVING 0 0 0
HOME AIN'T
EASY
DON'T 1 1 0 efecto de (Barnes https://bit.l
STOP ME flanger (se Music y/36xqEZ
NOW aprecia en los Engravi 5
silencios) ng Ltd,
1993)
MORE OF 0 0 0
THAT JAZZ
TOTAL 8 19 5
Tabla nº8 - Análisis disco The Game (1980) Fuente: elaboración propia
2 1
las guitarras
que acompañan
se fusionan con
DRAGON la solista al final https://bit.ly/2T
ATTACK 2 1 2 del solo HEJhc
(Marsh
ANOTHER ONE all,
BITES THE DUST 0 0 0 1992)
se van
añadiendo
capas de
guitarras
NEED YOUR harmonizadas a
LOVING medida que
TONIGHT 1 3 1 avanza el solo
(Barnes
Music
CRAZY LITTLE Engravi
THING CALLED ng Ltd, https://bit.ly/3g
LOVE 1 1 0 1993) p1pg9
ROCK IT (PRIME
JIVE) 1 1 1
DON'T TRY
SUICIDE 1 2 1
posible delay
en una guitarra,
pero puede ser
SAIL AWAY perfectamente
SWEET SISTER 1 4 1 un overdub
COMING SOON 1 1 1
(Barnes
Music
Engravi
ng Ltd,
SAVE ME 1 1 1 1993)
TOTAL 10 17 9
Tabla nº9 - Análisis disco Flash Gordon (1980) Fuente: elaboración propia
IN THE SPACE 0 0 0
CAPSULE
MING'S THEME 0 0 0
THE RING 0 0 0
FOOTBALL FIGHT 0 0 0
EXECUTION OF 0 0 0
FLASH
THE KISS 0 0 0
ARBORIA 0 0 0
BATTLE THEME 0 0 0
THE WEDDING 1 10 0
MARCH
MARRIAGE OF 0 0 0
DALE AND MING
CRASH DIVE ON 0 0 0
MINGO CITY
FLASH THEME 0 0 0
REPRISE
THE HERO 1 1 1
TOTAL 2 11 1
Tabla nº10 - Análisis disco Hot Space (1982) Fuente: elaboración propia
STAYING 0 0 0
POWER
DANCER 1 3 0
BACK CHAT 1 1 1
BODY 0 0 0
LANGUAGE
ACTION THIS 0 0 0
DAY
LIFE IS REAL 1 1 1
CALLING ALL 1 1 1
GIRLS
LAS PALABRAS 1 2 0
DE AMOR (THE
WORDS OF
LOVE)
COOL CAT 0 0 0
UNDER 0 0 0
PRESSURE
TOTAL 6 9 4
Tabla nº11 - análisis disco The Works (1984) Fuente: elaboración propia
TEAR IT UP 1 1 1
IT'S A HARD 1 4 1
LIFE
MAN ON THE 1 1 0
PROWL
MACHINES 0 0 0
(OR BACK TO
HUMANS)
KEEP 1 4 0
PASSING
THE OPEN
WINDOWS
HAMMER TO 1 5 1 (Hal
FALL Leonard
Corpora
tion,
1997)
IS THIS THE 0 0 0
WORLD WE
CREATED...?
TOTAL 5 15 3
Tabla nº12 - Análisis disco A Kind Of Magic (1986) Fuente: elaboración propia
PAIN IS SO 2 1 0
CLOSE TO
PLEASURE
2 0
FRIENDS WILL 2 1 0
BE FRIENDS
1 1
WHO WANTS TO 1 2 0
LIVE FOREVER
GIVE ME THE 1 2 1
PRIZE
TOTAL 11 17 5
Tabla nº13 - Análisis disco The Miracle (1989) Fuente: elaboración propia
PARTY 0 0 0
KHASHOGGI'S SHIP 0 0 0
THE MIRACLE 3 2 0
2 0
1 0
I WANT IT ALL 1 2 1 https:/
/bit.ly/
2MhdY
MJ
THE INIVISIBLE 1 1 0 https:/
MAN /bit.ly/
3c8ukl
1
BREAKTHRU 1 3 1
3 0 misma melodía
que el solo
anterior, pero
armonizada
SCANDAL 2 2 0
1 1
MY BABY DOES ME 1 2 1
TOTAL 12 22 5
1 1 (Barnes Music
Engraving Ltd,
HEADLONG 2 1 1 1991)
(Barnes Music
I CAN'T LIVE Engraving Ltd,
WITH YOU 0 0 0 1991)
uso de
flanger y de
panorámicas,
que dificultan
la
identificación (Barnes Music
DON'T TRY de Engraving Ltd,
SO HARD 1 1 1 multipistas 1991)
(Barnes Music
RIDE THE Engraving Ltd,
WILD WIND 1 2 1 1991)
El máximo
punto de (Barnes Music
ALL GOD'S sincronía es Engraving Ltd,
PEOPLE 1 4 0 en el inicio 1991)
THESE ARE Delay en la (Barnes Music
THE DAYS OF segunda Engraving Ltd,
OUR LIFES 1 1 0 parte del solo 1991)
(Barnes Music
Engraving Ltd,
DELILAH 1 1 0 1991)
1 2 (Barnes Music
Engraving Ltd,
THE HITMAN 2 1 2 1991)
Contando la
introducción
como solo,
presencia de
1 0 Delay (Barnes Music
Engraving Ltd,
BIJOU 2 1 0 1991)
https://
1 1 (Barnes Music bit.ly/3
THE SHOW Engraving Ltd, 6CN23
MUST GO ON 2 1 1 1991) d
TOTAL 15 22 10
Tabla nº15 - Análisis disco Made In Heaven (1995) Fuente: elaboración propia
MADE IN https://bit.ly/2
HEAVEN 1 1 1 ZDU32i
solo de una
sola voz,
menos en el
final donde
hay una
LET ME LIVE 1 3 1 armonización
Presencia de
MOTHER LOVE 1 1 0 Delay
MY LIFE HAS
BEEN SAVED 1 1 0
I WAS BORN
TO LOVE YOU 1 3 1
HEAVEN FOR
EVERYONE 1 4 1
TOO MUCH
LOVE WILL
KILL YOU 1 2 0
YOU DON'T
FOOL ME 1 1 2
A WINTER'S
TALE 1 1 0
IT'S A
BEAUTIFUL Presencia de
DAY (REPRISE) 1 1 1 Delay
YEAH 0 0 0
UNTITLED 0 0 0
TOTAL 10 18 7
ISSN: 2014-4660
Cita recomendada:
Espiga, Pablo. 2020. “La construcción de la imagen del estudio de grabación
tradicional”. Cuadernos de Etnomusicología. Nº15(2). <URL> (Fecha de
consulta dd/mm/aa)
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN
DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN TRADICIONAL
Resumen
Abstract
At the beginning of the first decade of the 21st century, we have the general
disappearance of the large recording studios around the world. Factors such as
the crisis in the music industry or the emergence of home studios have always
been pointed out as the main responsible for the end of these creative centres,
which were so important in the history of popular music in the 20th century. This
disappearance and the instability that the new paradigm of music production
represented, has made us look with a certain nostalgia towards the years in
which the recording studio was a determining place in music production,
establishing it as the golden age of production in contrast to the decadence that
is assumed today. This text intends to define what a traditional recording studio
is, to address what the reality of these places was like in their context, what are
the differences with the image we have of them today, to propose what are the
reasons for their disappearance and the repercussions from traditional study
into new study concepts. This text also compiles some of the proposals for the
analysis of the recording studio by musicology, to transfer it to the Spanish
academic environment.
como la película de 2013 Sound City de Dave Grohl, que ha recibido muchos elogios de
la crítica. Sin embargo, tales documentaciones culturales populares de tecnología,
grabadores y lugares de trabajo a menudo son relatos superficiales, parciales y
sentimentales que se basan en las historias orales y en retrospectiva de los
profesionales. Además, a menudo contienen una versión sesgada de los eventos que
mitifican inútilmente la práctica de grabación y perpetúan los discursos de "magia",
"alquimia" o "arte negro" (Bennett 2018: 14) 2.
3Término empleado por Samantha Bennett para definir a los estudios de grabación de los años
ochenta y los noventa que combinan las metodologías de trabajo de la música electrónica y la
de la grabación tradicional.
15 Fuente: El arte de grabar en casa, El País: 24 de marzo de 2008 [Consulta: 30 de junio 2020]
Conclusiones
Bibliografía
Bates, Eliot. 2012. “What Studios Do”. Journal on the Art of Record Production, 7. [En
línea] https://www.arpjournal.com/asarpwp/what-studios-do/ [Consulta: 15 de octubre
de 2020]
Bennett, Samantha. 2018 Modern Records, Maverick Methods. New York, Bloomsbury
Publishing Inc.
Burgess, Richard. 2014. The History of Music Production. Oxford: Oxford University
Press.
Dockwray, Ruth; Moore, Allan F. 2010. “Configuring the sound-box 1965-1972” Popular
Music. Londres, Cambridge University Press, Vol 29/2: 181–197.
Frith, Simon. 1986 “Art versus Technology: the strange case of popular music”. Media
Culture and Society, 8 (3), July: 263-279.
Frith, Simon; Zagorski-Thomas, Simon. 2012. The Art of Record Production. Londres:
Ashgate.
Hennion, Antoine. 1989 “An Intermediary between Production and Consumption: The
Producer of Popular Music”. Science, Technology and Human Values. Sage, Vol 14,
(4): 400–424.
Homer, Matthew. 2009. Beyond the Studio: The Impact of Home Recording
Technologies on Music Creation and Consumption. Nebula: 85–99.
Juan de Dios Cuartas, Marco Antonio. 2016. La figura del productor musical en
España: propuestas metodológicas para un análisis musicológico. (Tesis doctoral,
Universidad de Oviedo) http://hdl.handle.net/10651/38279 [Consulta: 1 de octubre de
2020]
Jones, Sam (Dir). 2002. I am Trying to Break Your Heart. DVD. Cowboy Pictures.
Leyshon, Andrew. 2009 "The Software Slump? Digital music, the democratization of
technology, and the decline of the recording studio sector within the musical economy".
Environment and Planning, Vol 41(6), December: 130 – 133.
Lindsay Hoog, Michael (dir). 1970. Let it Be. DVD. United Artist.
Katz, Mark. 2004. Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. California:
University of California Press.
Moore, Allan F. 2012. Song Means Analysing and Interpreting Recorded Popular Song.
Farnham: Ashgate.
Moylan, William. 2009. “Considering Space In Music”. Journal on the Art of Record
Production, 4 [En línea] https://www.arpjournal.com/asarpwp/considering-space-in-
music/ [Consultado el 15 septiembre de 2020].
Porcello, Thomas. 2005. Wired for Sound. Middletown: Wesleyan University Press.
Théberge, Paul. 2012. “The End of the World as We Know It: The Changing Role of the
Studio in the Age of the Internet”. The art of Record Production. Ashgate: 77-90.
Watson, Alan. 2015. Cultural Production in and Beyond the Recording Studio. New
York: Routledge.
ISSN: 2014-4660
UGO FELLONE
Cita recomendada:
Fellone, Ugo. 2020. “El estudio de grabación como elemento clave en la
concepción del post-rock de Simon Reynolds”. Cuadernos de Etnomusicología.
Nº15(2). <URL> (Fecha de consulta dd/mm/aa)
Ugo Fellone
Resumen
Simon Reynolds es uno de los críticos musicales más relevantes de las últimas
tres décadas. Conocido por sus diversos textos sobre la "retromanía", la cultura
de las raves, el post-punk o el glam, este autor británico ha conseguido un
enorme prestigio que le ha legitimado en el mundo del periodismo musical.
Esta posición privilegiada le ha permitido establecer neologismos, siendo el de
"post-rock" el más popular de ellos. Reynolds habla de post-rock en diversos
textos en The Wire, Melody Maker, Mojo y The Village Voice, pero es un
artículo para el primero de estos medios, “Shaking the Rock Narcotic”, el que
adquiere un estatus más canónico. En este texto Reynolds define el post-rock
por su uso de los instrumentos de rock para propósitos que no son los del rock
y por el empleo del estudio de grabación como un instrumento más. Esta idea
del estudio como instrumento, que entronca con las teorías de Brian Eno, será
la que se explore en este artículo. Para ello se realizará una breve genealogía
sobre el término post-rock en la obra de Simon Reynolds, que nos llevará,
inevitablemente, a evaluar su lugar en el subcampo de la crítica musical y su
relación con los diversos desarrollos técnico-musicales que se estaban
produciendo en la primera mitad de la década de los noventa del siglo XX. Con
esto podremos comprender mejor, no solo qué lugar ocupa el estudio de
grabación en las definiciones de Reynolds, sino algo mucho más profundo, que
es la compleja y, muchas veces, esquiva relación que existe entre crítica y
producción musical.
Abstract
Simon Reynolds is one of the most relevant music critics of the last three
decades. Known for his books about retromania, rave culture, post-punk or
glam rock, this British author has achieved a big amount of prestige that has
legitimized him in the field of music journalism. This privileged position allowed
him to establish certain neologisms, being post-rock the most popular of them.
Reynolds speaks about post-rock in many articles for The Wire, Melody Maker,
Mojo and The Village Voice, but it is an article for the first of these magazines,
“Shaking the Rock Narcotic”, the one which would acquire a more canonical
status. In this text, Reynolds defines post-rock by its use of rock instrumentation
for non-rock purposes and the recording studio as an instrument. This notion of
the studio as an instrument, which goes back to the ideas of Brian Eno, is what
will be discussed in this paper. For this purpose, a brief genealogy of the term
post-rock in the writings of Simon Reynolds will be made. Inevitably, this will
lead us to evaluate his place within the subfield of music criticism and his
relationship with diverse technological-musical developments that happened in
the first half of the 1990s. In this way, we can understand not only the place that
the recording studio occupies in Reynolds’ definitions, but something deeper:
the complex –and often elusive relationship– that exists between music criticism
and music production.
Introducción
1Publicar este texto en un medio como The Wire no es casual, ya que esta revista surge para
hablar en profundidad de tendencias minoritarias y, por lo tanto, se permite darle más voz al
polo más autónomo de la crítica musical de la época.
2 En el rock, un riff equivale a una frase musical instrumental que se repite insistentemente,
fundamentalmente en la guitarra.
3 Los power chords son acordes de quinta (formados únicamente por la fundamental y la quinta
justa) que son tocados por una guitarra eléctrica distorsionada. En el punk y el heavy metal es
muy común que toda la armonía de los temas se derive de este tipo de acordes.
Aunque Reynolds construye su visión del rock en base a las ideas de Carducci,
en su crítica está implícita la identificación de estas con un paradigma muy
concreto: el indie rock de guitarras. Así, no es casual que “Shaking the Rock
Narcotic” empiece reflexionando sobre el modo en el que las bandas de indie
de principios de los 90 dependían en exceso de un canon de referentes del
pasado que impedía que estas innovaran estéticamente. Lo que el post-rock
trae consigo es la reformulación de estos paradigmas por medio de dos
aspectos interrelacionados: nuevas concepciones estructurales y nuevas
formas de relacionarse con el estudio de grabación y la tecnología. Estos
desarrollos se orientan hacia un propósito claro, que es el de poner un mayor
énfasis en el timbre que en otros aspectos. Este interés por el timbre y las
texturas llega a estos grupos por dos vías: por un lado, las tendencias
afroestadounidenses de la época, como el techno o el hip-hop; por el otro, una
serie de corrientes del pasado que van desde el minimalismo hasta el dub,
pasando por el krautrock y otros tipos de rock experimental, que
sustituyen/amplían al canon de pop-rock de los 60 que toma el indie como
punto de referencia.
Shelter" de The Rolling Stones, que Greil Marcus considera la mejor pieza de
rock’n’roll grabada. Desde su punto de vista, un grupo de post-rock subvertiría
al rock tradicional tomando la introducción instrumental del tema,
"loopeándola", extendiéndola por seis minutos y convirtiéndola en ambiente.
Así, cuanto más post se vuelve una banda, más abandona la estructura de
estrofa-estribillo-estrofa en favor del paisaje sonoro. En ello Reynolds (2006) ve
un desmantelamiento de los mecanismos dramáticos tradicionales del rock,
como la identificación y la catarsis. Esto hace que el oyente se suma en
estados-meseta de placer, admiración, misterio o sensaciones prolongadas de
propulsión, ascensión, caída en picado o inmersión.
Todo ello hace que Reynolds exprese que si en el corazón del rock –y por
extensión, del indie– hay un adolescente blanco, en el post-rock flota un “no-
cuerpo fantasmático, andrógino y racialmente indeterminado: mitad fantasma,
mitad máquina” (Reynolds 2006)5. En esto se puede apreciar de un modo muy
claro cómo el uso de la tecnología es visto por Reynolds, en línea con sus
concepciones postestructuralistas, como un medio para romper con las
narrativas clásicas del sujeto hegemónico del rock en pro de una
deslocalización del mismo en un océano de jouissance.
mediados de los noventa fue sustituida por un paradigma muy concreto a nivel
estilístico, articulado alrededor de grupos como Mogwai, Godspeed You! Black
Emperor o Explosions in the Sky. Según este paradigma, el post-rock se
concibe como un tipo de rock instrumental basado en la repetición insistente de
células que con frecuencia se dirigen hacia un clímax por medio de un
crescendo.
Conclusiones
El post-rock del que habla Reynolds es una realidad compleja, pero para poder
transmitirla a los lectores de sus artículos necesita apelar al capital cultural que
estos poseen. Por ello es inevitable que realice una abstracción idealizada del
trabajo en el estudio, porque estos reduccionismos son los que dan forma a la
manera en la que la mayor parte del campo social entiende a la música y,
dentro de ella, a la producción musical. Esta visión reduccionista siempre
tendrá su reverso negativo. Y una clara muestra de ello es el modo en el que
se simplificó y alteró el significado de un género como el post-rock al dejarse a
un lado un aspecto tan determinante como el trabajo en el estudio de
grabación.
Bibliografía
Bannister, Matthew. 2006. White Boys, White Noise: Masculinities and 1980s Indie
Guitar Rock. Farnham, Surrey: Ashgate.
Bourdieu, Pierre. 2000. “Las formas del capital. Capital económico, capital cultural y
capital social”. Poder, derecho y clases sociales, 131-164. Bilbao: Desclée de
Brouwer.
Burgess, Richard James. 2013. The Art of Music Production: The Theory and Practice.
Oxford: Oxford University Press.
Chuter, Jack. 2015. Storm, Static, Sleep: A Pathway through Post-Rock. Londres:
Function Books.
Fonarow, Wendy. 2006. Empire of Dirt. The Aesthetics and Rituals of British Indie
Music. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press.
Frith, Simon. 2012. “The Place of the Producer in the Discourse of Rock”. En The Art of
Record Production. An Introductory Reader for a New Academic Field, ed. Simon Frith
y Simon Zagorski-Thomas, 207-222. Farnham, Surrey: Ashgate.
Harkins, Paul. 2010. “Appropriation, Additive Approaches and Accidents: The Sampler
as Compositional Tool and Recording Dislocation”. Journal of the International
Association for the Study of Popular Music 1(2):
https://iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/article/view/333/556 [Consulta: 22
de julio de 2020].
Lindberg, Ulf et alii. 2005. Rock Criticism from the Beginning: Amusers, Bruisers, and
Cool-Headed Cruisers. Nueva York: Peter Lang.
McIntyre, Philip. 2012. “Rethinking Creativity: Record Production and the Systems
Model”. En The Art of Record Production. An Introductory Reader for a New Academic
Field, ed. Simon Frith y Simon Zagorski-Thomas, 149-162. Farnham, Surrey: Ashgate.
Pattie, David. 2016. “Taking the Studio by Strategy”. En Brian Eno: Oblique Music, ed.
Sean Albiez y David Pattie, 49-68. Londres: Continuum.
____1997. “Faves and Over-Rated of 1997”. Blissout [Página web original], resubido
el 14 de diciembre de 2008
a: http://simonreynoldsfavesunfaves.blogspot.com/2008/12/faves-and-over-rated-of-
1997-faves-of.html [Consulta: 31 de octubre de 2018].
____1999. Generation Ecstasy: Into the World of Techno and Rave Culture. Londres:
Psychology Press.
____2006. “Post-Rock”. Audio Culture. Readings in Modern Music, ed. Christoph Cox y
Daniel Warner, 358-364. Londres: Continuum.
____2019. “Insides - liner note to Euphoria reissue (2019) plus the 1993 interview”.
ReynoldsRetro: http://reynoldsretro.blogspot.com/2007/07/insides-interview-melody-
maker-late.html [Consulta: 22 de julio de 2020].
Reynolds, Simon y Press, Joy. 1996. The Sex Revolts. Gender, Rebellion, and
Rock’n’Roll. Cambridge: Harvard University Press.
Sun, Cecilia. 2016. “Brian Eno, Non-Musicianship and the Experimental Tradition”. En
Brian Eno: Oblique Music, ed. Sean Albiez y David Pattie, 29-48. Londres: Continuum.
Tamm, Eric. 1989. Brian Eno: His Music and the Vertical Color of Sound. Boston y
Londres: Faber and Faber.
Toop, David. 1995. Ocean of Sound. Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary
Worlds. Londres: Serpent’s Tail.
Toynbee, Jason. 2000. Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions.
Londres y Nueva York: Bloomsbury.
Discografía
Tortoise. 1996. Millions Now Living Will Never Die. Thrill Jockey
ISSN: 2014-4660
Cita recomendada:
Bethencourt, Francisco. 2020. “Productores en la nueva escena de flamenco
electrónico”. Cuadernos de Etnomusicología. Nº15(2). <URL> (Fecha de
consulta dd/mm/aa)
Resumen
Abstract
repercussion in the industry today. After having carried out a new field work, we
will analyse some identity/technological elements in these productions and how
they are projected internationally. Such productions are conceived as a
collaborative process with recordings made in Madrid, Córdoba, Seville, etc.
and mastered by international producers. With this paper focused on one of its
protagonists, Alejandro Acosta, we propose to contrast recording methods and
studios in which their works are conceived, recorded and mixed.
Introducción
1 En 2005, tras asistir a una serie de seminarios impartidos por Richard Middleton en la
Universidad de Newcastle, donde se debatió su libro Studying Popular Music, se apuntó que
ciertos discos de flamenco podían ser conceptualizados como popular music. Tal como
argumenta Diego García Peinazo, las músicas populares urbanas, habitualmente denominadas
Ale Acosta nos explica cómo los famosos productores Quincy Jones (Chicago,
1933), Rick Rubin (New York, 1963) o Brian Eno (Suffolk, 1948) le han influido
en su manera de aproximarse a la grabación, pero también en su aproximación
psicológica al “dar la vuelta a las composiciones” o sacar lo mejor de cada
músico aunque estos no sean grandes intérpretes4. Así mismo, Acosta cita a
forma que lo han hecho Fernán del Val, Ruth Piquer o Josep Pedro (2018) 10.
Algunas de estas ideas han sido trabajadas por Lucy Green (2002) en su libro
How popular musicians learn y esa expresión de Ale Acosta de “mis primeros
pinitos” se refiere a esos primeros ensayos en los garajes, las primeras
maquetas, los primeros bolos, etc. Estas ideas sobre la transmisión del
conocimiento que trabajamos en la tesis doctoral (Bethencourt 2011)
analizando lo importante que es el conocimiento que adquirimos por el contexto
cultural, la familia, los maestros locales, pero también el que obtenemos al
escuchar vinilos, videoclips de otros géneros, etc. Para Ale Acosta:
Siempre hay detalles que están en el ADN de mi música, las reminiscencias a Canarias y
a Lanzarote en particular. En el anterior disco, Aurora (2016), en algún tema como
Salvaje, lo que suena de base son palmas y chácaras que grabó nuestro querido Carlos
Sosa. Luego en este nuevo disco, Origen (2020), hay un tema que se llama "Por la
vereda", una palabra muy utilizada en Canarias. Hay una parte de la canción que dice
“dale niño”, una expresión muy canaria. En los pocos conciertos que hemos podido
hacer en esta gira por culpa de la COVID, se convirtió de algún modo en el grito de
guerra y me llegaron muchos comentarios de Canarias con esa frase.
10En 2015 junto a Ruth Piquer organizamos en la UCM una jornada titulada Conectando
Escenas, donde se presentaron diversas propuestas teóricas en torno a las escenas musicales.
11 Como podemos encontrar en La música tradicional canaria “hoy” de Talio Noda Gómez
(1998) o en los trabajos de una de nuestras actuales alumnas de la UCM, Leonor Fernández,
que investiga las agrupaciones folklóricas de Lanzarote, los constructores de timples, etc.
[…] Tenía claro que quería darle [a la composición] un rollo más funk-carioca que me
gusta mucho y salir de bombo y negras, más rollo disco que estaba en los otros
álbumes. Al final conseguimos una fusión de lo que teníamos en la cabeza. Siempre hay
detalles que están en el ADN de mi música, las reminiscencias a Canarias y a Lanzarote
en particular.
Al igual que Paco de Lucía, todas aquellas músicas que le interesaban las
absorbía para enriquecer su tradición. Aunque el maestro Sabicas le
recriminara sus "fusiones", Paco de Lucía consideraba que no podía hacer
fusión, ya que se veía incapacitado de conocer en demasiada profundidad dos
músicas como el jazz y el flamenco para fusionarlas, así que creía más en el
"encuentro con músicos" que "con músicas". Lo que aprendía de tocar con
Chick Corea, Al Di Meola, etc. lo utilizaba para enriquecer su música, el
flamenco12. Aparte de aprender con excelentes músicos en los directos,
también lo hacía durante las sesiones de grabación, las primeras con sus
hermanos y su padre, Don Antonio Sánchez, al que Camarón de la Isla llamaba
el “otra vez”. Finalmente, como vemos en el documental Paco de Lucía: La
búsqueda (2014), gran parte del proceso de creación de "canción andaluza" lo
graba directamente en su casa de Mallorca. Las grabaciones en el home studio
son el común denominador con el productor que seguimos analizando.
Al igual que otros grandes maestros del flamenco que hemos investigado
previamente, como Enrique Morente, Paco de Lucía, Gerardo Núñez o Vicente
Amigo13, los jóvenes productores necesitan tener un lugar de trabajo en casa
para grabar, editar y desarrollar su música, aunque a posteriori envíen sus
pistas a mezclar o masterizar a otros profesionales14. Como nos comentaba
12 Citando a Stravinsky, Paco de Lucía decía que “todos los músicos aprenden los unos de los
otros y los genios directamente ‘robamos’” (en Sánchez Varela 2014).
13Para Origen, Vicente Amigo –a quién estudiamos en profundidad en nuestra tesis doctoral
(Bethencourt 2011)– graba guitarras en su casa de Córdoba y las envía a Ale Acosta que vive
en Madrid.
14Como pudimos ver en la ponencia de Marco Antonio Juan de Dios y Pablo Espiga en el
Congreso de Copla y Flamenco: Hibridaciones, intersecciones y (re)lecturas, celebrado en la
Universidad Complutense de Madrid el 27 de febrero de 2020, en relación al disco El Mal
En nuestro último disco, Origen, lo que hicimos fueron sesiones de composición con
otros autores para abrir el espectro. Origen es el cuarto disco de Fuel Fandango y
cuando uno está solo componiendo, uno tira siempre por los mismos sitios, los mismos
acordes, uno va buscando las mismas salidas, resuelve de la misma manera sin
quererlo, pero cuando ya estás en el estudio con otra persona que compone diferente se
te abren las miras. Quedamos un día en el estudio con Miki, “Mr. Kilombo”, que es un
gran compositor y me lanzó los cuatro acordes de la armonía de "Mi danza", que es una
progresión que nunca había hecho, la verdad. Te deja estos cuatro acordes y la melodía
del principio igual que la de “deja que la vida brote […]” esa melodía nos abre nuevos
caminos. Sacamos con él la primera estrofa y después quedamos en el estudio y Nita y
yo seguimos desarrollando la canción. Con el grito de guerra “Que empiece la parranda /
el jaleo que me abraza” teníamos muy claras esas frases, pero la verdad que nació de
una manera diferente a como solemos componer y eso es lo bueno que tiene el estudio.
Querer (2018) de Rosalía y "el Guincho", que luego se enviaría a EEUU para que lo mezclase
el ingeniero de sonido Jaycen Joshua.
15 En la entrevista realizada a Enrique Heredia para el Congreso de Copla y Flamenco:
Hibridaciones, intersecciones y (re)lecturas nos comentaba también: “Tengo micrófonos como
el Neuman 87, tengo monitores interesantes y la verdad que sigo comprando cosas. Tengo
previos como el Avalon, el Orange, ya no sé ni lo que tengo”.
La idea de que la música popular urbana sea creada por varios músicos y
productores en un espacio de creación como el estudio de grabación, es algo
aparentemente evidente con respecto a otras músicas conceptualizadas como
"clásicas" en las que sigue muy vigente el paradigma de la individualidad del
genio compositor. Los popular music studies y autores como Frith (1981),
Green (2002) o Bennett y Peterson (2004) nos muestran lo importante de
compartir ideas igual que sucede en la música académica. Miguel Ramírez-
Dampierre, alias Miki Ramírez, conocido por su proyecto Mr. Kilombo, visitó a
Alejandro Acosta en su estudio de Madrid (Famara Estudios) y tuvieron una
sesión de composición y de intercambio de ideas. Los cuatro acordes que les
sugiere a Ale Acosta son: Am –– Cmaj7 –– B-7b5 –– Eb9:
En este disco la idea era darle mucha importancia a la guitarra flamenca. Quería que la
guitarra flamenca estuviera muy presente. Yo compongo con ella y la mía es muy curiosa
ya que tiene muy buen sonido, aunque no sabemos de quién es. La tenía un amigo en
un almacén de un bar desde hacía cuatro años sin funda ni nada. La cogí, le cambié las
cuerdas y la guitarra suena muy bien. Cuando me han visitado grandes guitarristas como
Dani de Morón para el concierto del Circo Price o Rycardo Moreno, etc. me decían “esta
guitarra es maravillosa”. Según los expertos puede ser una guitarra de estudiante de
luthier que fuera su primera guitarra, ya que tiene muchos remaches y no estaba
firmada. En cambio, tanto Dani de Morón como Vicente Amigo, que tienen estudios en
casa, grabaron sus guitarras maravillosas y me las mandaron a distancia y yo me fio a
ciegas de ellos que son de los mejores guitarristas de este país. Yo lo único les meto
mano, edito, les doy la vuelta. Me mandan muchas cosas y me quedo con varias. Les
hago muchas perrerías a las guitarras que me mandan para introducirlas en nuestra
música […].
Como leemos en esta cita de Ale Acosta, las guitarras flamencas son
fundamentales en este disco, mientras que en discos anteriores había grabado
con guitarras eléctricas Gretsch. Las guitarras flamencas en Origen da igual
que sean de un aprendiz de luthier, de Conde Hermanos (Madrid) o como la
que toca Vicente Amigo de Manuel Reyes (guitarrero de Córdoba), ya que Ale
Acosta las manipula tímbricamente para acercarlas al sonido de Fuel
Fandango. Cuando le pregunté a Ale sobre el proceso de composición y el
equipo que utilizaba para grabar (software, previos, micrófonos) me contestó:
[…] Yo trabajo en mi estudio de Madrid y el proceso que sigo es hacer las maquetas con
Ableton live, que para mí es mucho más rápido a la hora de componer y fijar ideas, y
luego cuando tengo casi todo grabado lo que hago es llevarlo a Pro Tools y allí veo el
dibujo general de la canción y se ve mucho más claro. Veo lo que falta lo que sobra, allí
hago como un escáner. Termino de darle los últimos toques en Pro Tools antes de la
mezcla. Con los años me he dado cuenta que no es necesario tener tanto equipo para
conseguir lo que uno tiene en la cabeza y al final lo que hago es tener un par de muy
buenos previos: un Millenia, un Chandler y después una buena tarjeta de sonido una
RME y un convertidor analógico-digital el Aurora 8. De microfonía tengo un AKG 414,
uno de los antiguos SM7 para voces y para la voz principal utilizo un Neumann U67 que
es mi micro favorito19.
Es muy interesante ver cómo el productor canario utiliza Abbleton live como si
fuera su partitura, importando ideas, loops, samplers, guitarras, voces y luego
recurriendo a Pro Tools, que suele ser la DAW con la que otros productores
empiezan a grabar cada instrumento por separado, como pudimos ver
personalmente en nuestro trabajo discográfico con el productor Andrés
Vázquez en su estudio Arco del Valle, trabajando en Mirar atrás (2015) y
Mundos (2017). En otras ocasiones, los músicos o productores prefieren grabar
a la vez para capturar la energía de tocar juntos, como hacen músicos de jazz
cubanos como Ariel Brínguez o Michael Olivera en Estudio Uno de Colmenar
Viejo, Madrid20. Algunos productores están utilizando programas alternativos a
Pro Tools como Reaper, que permiten sincronizar vídeo y no implican tener que
actualizar recursos tan a menudo.
Las DAW mencionadas con antelación son esenciales para el trabajo con audio
y, paralelamente, se trabaja con otros programas como Final Cut para importar
y sincronizar audio y video. Siguiendo con el análisis de "Mi danza", Ale Acosta
nos comentaba sobre la grabación del vídeo:
19 Pueden ver el estudio de Ale Acosta en una sesión de Masterfather donde Acosta destripa la
composición de "Mi danza". Como nos explicaba él mismo: “Hay un portal de internet que se
llama Masterfather donde he hecho una Masterclass explicando la composición de este tema y
la producción. Lo desgranamos entero. Lo digo por si a alguien le puede interesar y que se
metan en la web y seguir profundizando”. https://www.masterfather.com/masters/ale-acosta-
ensena-la-produccion-de-mi-danza-de-su-proyecto-personal-fuel-fandango [Consulta: 26 de
agosto de 2020].
20Como ejemplo el disco Nostalgia Cubana de Ariel Brínguez https://youtu.be/6_86cQZmCa4
[Consulta: 20 de septiembre de 2020].
[…] El vídeo está hecho por Michel Gajardo, director de documentales chileno que no
tiene mucha relación con el flamenco, la verdad, pero es muy amigo y ha hecho todo el
documental del disco [Origen], que son unas piezas preciosas que cuentan todo el
proceso de grabación. Está muy bien hecho así que le propusimos hacer este vídeo ["Mi
danza"] que sigue la idea de la letra “si tienes un sueño vete a por él” y la historia de una
niña que quería ser bailaora, al final lo consigue y casi todo transcurre en Amor de Dios,
la escuela de baile flamenco de Madrid, la más antigua y auténtica. Tengo la suerte de
conocer al dueño y nos prestó las instalaciones. Hablamos con una de las profesoras
que tiene un grupo de baile de niñas e hicimos un casting y elegimos a la protagonista.
El resto de compañeras de clase salen en el vídeo y ella un poco las dirige. Todo fue un
trabajo de guion y de realización de Michel que se lo curró muchísimo y luego grabó esa
primera parte que recuerda a una navidad antigua. Lo grabamos en Madrid en navidad y
estaba todo el mundo fuera y fue complicado conseguir a gente y por eso en la fiesta de
esa casa hay poco compás. Si te fijas, las palmas van por “peteneras”.
En esta cita, Alea Acosta nos descubre el trabajo de Michel Gajardo, director
del vídeo y los making off ya citados. Como apuntaba Eduardo Viñuela (2020)
en la conferencia inaugural de las II Jornadas de Investigación en Producción
Musical, estos trabajos audiovisuales son esenciales para descubrir el universo
que propone el artista dentro de las músicas populares. Gajardo, incluso no
teniendo gran conocimiento de flamenco, integra a posteriori el baile con
actores en una pequeña escena navideña donde se toca por fandangos y una
niña que quiere ser bailaora es recriminada por un miembro de su familia.
Como el mismo Ale reconoce, los actores que la acompañan no poseen
dominio del compás flamenco y como contraste tenemos la segunda parte en la
escuela de baile Amor de Dios, donde las alumnas adquieren ese conocimiento
de flamenco tradicional, pero lo que suena en el vídeo es la electrónica y la
guitarra flamenca moderna de Dani de Morón. Desde una perspectiva
diegética, la música que suena no se corresponde con lo que vemos que
bailan, sino con algo mucho más moderno. Un espacio "auténtico" y de
reconocido prestigio flamenco como es la escuela Amor de Dios 21, uno lo
asocia con el flamenco tradicional que se escucha en los créditos. Una
profesora de baile marcando el compás de soleá por bulerías o alegrías, sin
embargo, Fuel Fandango une estos dos mundos en este videoclip de "Mi
21Vídeoclip oficial de "Mi danza" (Origen, 2020), rodado parcialmente en la escuela de Amor de
Dios de Madrid. https://youtu.be/9P7x4ak7HUU [Consulta: 20 de septiembre de 2020].
danza". Algo similar sucede con la mezcla, a pesar de que Ale Acosta ha
mezclado para otros artistas como Buika (2005), Chambao, Con otro Aire
(2007) o Enrique Morente, Pablo de Málaga (2008), y sus propios proyectos
desde Mojo Project (2004) y Fuel Fandango (2010-2020), cuando llega al
proceso de mezcla, necesita otros oídos externos. Como bien nos explica:
[…] En este disco por primera vez quería hacer la mezcla en España. Casi siempre suelo
llevarlo fuera, ya que llego muy saturado a ese proceso y prefiero que lo coja unas orejas
frescas y lo ponga en su sitio. Y esta vez la mezcla la hice con Felipe Guevara, que es
un ingeniero que mezcla de todos los estilos, hace mucho urbano, pero me lo súper
recomendaron […] le mandamos un tema, hizo una prueba y consiguió lo que buscaba,
que sonara orgánico, pero también con esa presión de la música más urbana y
electrónica. Luego el mastering lo hicimos en EEUU con Chris Athens, que es de primera
línea, que ha masterizado miles de discos y le dio un acabado perfecto. Esta vez no hizo
falta hacer un mastering distinto al vinilo […].
Reflexiones finales
atrás a la tradición por un lado y, por el otro, a las nuevas propuestas estéticas
de música electrónica.
Bibliografía
Bennett, Andy y Peterson, Richard. 2004. Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual,
Nashville: Vanderbilt University Press.
Green, Lucy. 2002. How Popular Musicians Learn?: A Way Ahead for Music
Education. Aldershot, Hants; Burlington, VT: Ashgate.
Juan de Dios Cuartas, Marco Antonio. 2020. “The Role of Women in Music Production
in Spain During the 1960s: Maryní Callejo and the “Brincos Sound” in Gender in Music
Production. Nueva York: Routledge.
Juan de Dios Cuartas, Marco Antonio y Espiga, Pablo, “De la producción musical de el
Guincho al sonido de Jaycen Joshua: hibridaciones musicales y mediaciones
tecnológicas en el universo sonoro de Rosalía” en libro de Copla y Flamenco. Madrid:
Dykinson, en impresión.
Manuel, Peter. 2010. “Composition, Authorship, and Ownership in Flamenco, Past and
Present”. Ethnomusicology, 54, 1, pp. 106-135.
Pedro, Josep; Piquer, Ruth; del Val, Fernán. 2018. “Repensar las escenas musicales
contemporáneas: genealogía, límites y aperturas”. Cuadernos de Etnomusicología.
Nº12 https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/8-dossier-escenas-josep-ruth-
fernan_1.pdf [Consulta: 30 de agosto de 2020]
Steingress, Gerhard. 2004. “La hibridación transcultural como clave de la formación del
Nuevo Flamenco” en Trans 8: Revista Transcultural de Música.
http://www.sibetrans.com/trans/articulo/198/la-hibridacion-transcultural-como-clave-de-
la-formacion-del-nuevo-flamenco-aspectos-historico-sociologicos-analiticos-y-
comparativos [Consulta: 30 de agosto de 2020].
Audiovisuales
Sánchez Varela, Curro (dir.). 2014. Paco de Lucía: La búsqueda. DVD. Ziggurat Films.
Discografía
Paco Bethencourt & Friends. 2015. Mirar atrás. CD. Picón Records.
Paco Bethencourt & Friends. 2017. Mundos. CD. Picón Records/ Altafonte.
ISSN: 2014-4660
Héctor Cavallaro
Doctorando contractual en Musicología en la École Doctorale Esthétique,
Sciences et Technologies des Arts (equipo Musidanse) de la Universidad Paris
8 donde realiza una tesis de “recherche-création” en tanto que investigador y
compositor. Su trabajo académico se centra en las áreas de estética y filosofía
de la música, focalizándose principalmente en las articulaciones temporales de
las músicas no teleológicas o no-lineales del siglo XX. En tanto que compositor,
su música ha sido estrenada en festivales de música contemporánea en
Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, España, Francia e Inglaterra.
Iyán F. Ploquin
Personal de investigación de la Universidad de Oviedo. Actualmente está
realizando su tesis doctoral, La guitarra eléctrica en la música de cámara
europea: innovaciones texturales e hibridación musical, gracias al Programa de
Ayudas “Severo Ochoa” para la formación en investigación y docencia del
Principado de Asturias. Sus líneas de investigación se centran en diferentes
tipologías de análisis musical partiendo de teorías de percepción auditiva,
semiótica y sobre la hibridación entre música popular y académica. En los
últimos años ha participado en diferentes congresos y publicaciones a nivel
internacional. Actualmente es parte del grupo de investigación GIMCEL.
Oriol de Haro
Graduado en Musicología en la Universitat Autònoma de Barcelona,
actualmente está cursando el máster en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria de la Universidad Internacional de Valencia.
Pablo Espiga
Doctorando musicología y máster en música española e hispanoamericana por
la Universidad Complutense de Madrid. Ayudante de investigación en el
Laboratorio de Sonido del Departamento de Musicología - Sonolab UCM,
donde realiza labores de producción musical y digitalización de archivos
sonoros. También forma parte del proyecto de innovación docente
INNOVASONORA: desarrollo de recursos para la transmisión digital de los
archivos sonoros y la aplicación de la realidad virtual como complemento de la
enseñanza presencial. Su trabajo se centra en el estudio histórico de la
producción musical y los estudios de grabación en España y la medición
tecnológica en los procesos de producción.
Ugo Fellone
Graduado en Musicología por la Universidad de Granada y Máster en Música
Española e Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid,
institución en la que realiza una tesis doctoral sobre el post-rock en España,
amparada por una ayuda FPU. Sus principales líneas de investigación se
centran en las músicas populares urbanas, habiendo publicado en diversas
revistas y monografías artículos relacionados con la crítica musical, la
intertextualidad o los géneros musicales. A nivel de docencia, ha participado en
asignaturas relacionadas con las músicas populares, la sociología de la música
y la música y los medios audiovisuales.